Desenho de Escuta Politicas Da Auralidad

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 410

Henrique Rocha de Souza Lima

Desenho de Escuta:
políticas da auralidade na era do áudio ubíquo

Universidade de São Paulo


São Paulo, 2018
HENRIQUE ROCHA DE SOUZA LIMA

Desenho de Escuta: políticas da auralidade na era do áudio ubíquo

Tese apresentada ao programa de


Pós-Graduação em Música da
Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo como
requisito à obtenção do título de
Doutor em Música.

Área de concentração: Processos de


criação musical

Linha de pesquisa: Sonologia

Orientador: Prof. Dr. Silvio Ferraz


Mello Filho

Versão Corrigida (versão original disponível na Biblioteca da ECA/USP)

São Paulo
2018
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer
meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que
citada a fonte.

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
Dados inseridos pelo(a) autor(a)
Nome: Lima, Henrique Rocha de Souza

Título: Desenho de Escuta: políticas da auralidade na era do áudio ubíquo.


Agradecimentos

Aos meus pais, por toda a força, muito além do mensurável.

Ao professor Silvio Ferraz, orientador desta pesquisa, pelo ambiente de criação


de pensamento, pelo entusiasmo contagiante, por pensar junto, pela ética, e
pela qualidade.

Ao professor Fernando Iazzetta, pelo ambiente de pesquisa e conversa que


promove, e particularmente por acolher e orientar o estágio durante o curso.

À professora Irene Machado, pelos cursos especialmente potencializadores.

À banca de qualificação, professores Rogério Costa e Sandro Kobol Fornazari.

Ao NuSom, pelos acontecimentos, debates, concertos, seminários, palestras,


conversas, cafezinhos e risadas. Pela potencialização crítica e criativa, pela
experiência de coletividade.

Aos colegas e amigos de USP, pela sintonia: Gustavo Penha, Valéria Bonafé,
Flora Holderbaum, Davi Donato, Migue Antar, Sérgio Abdalla, e Augusto
Piccinini. Agradeço especialmente ao amigo Rui Chaves, pelas boas ondas que
capta e transmite.

Aos amigos de longa data, Elias Mendes, Iberê Sansara, Antônio Meira,
Washington Ribeiro, Pedro Villani, Pedro de Grammont, Gustavo Souza, Luis
Dias, Necésio Pereira, Camilo Jota, Jean Soares, Rodrigo Arthuso e Fidel
Alves.

Ao Paulo Bueno, pela boa convivência durante o perído de moradia em São


Paulo.

À Carolina Martinez, meu doce. Por todo o apoio, sempre.

Aos excelentes professores de filosofia: Olímpio Pimenta, Gilson Iannini,


Imaculada Kangussu e Cíntia Vieira da Silva.

Ao Programa de Pós-Graduação em Música da USP, pelos auxílios à


participação em eventos no exterior.

Às pessoas que mantém vivas as bolsas de pesquisa em pós-graduação em


Música no Brasil.

À Capes, pela bolsa de pesquisa.


A Carolina, com carinho
Resumo

Este trabalho tem como objetivo principal posicionar o conceito de desenho de


escuta. Para tal, articula-se uma composição teórica situada na convergência
entre estudos do som, etnografia de mídias, pesquisa em criação artística, e
filosofias críticas da representação. Neste início de século XXI, a escuta é
empregada explicitamente como um bem material e imaterial distribuído entre
mercantilização de audiências, pesquisa em arte e debate ético. Para situar a
noção de desenho de escuta como um operador conceitual que responde a
este contexto, o trabalho divide-se em duas grandes partes: a primeira parte
posiciona o problema geral da tese mediante a descrição de dispositivos de
poder que formam políticas majoritárias da auralidade; a segunda parte
desdobra o conceito de desenho de escuta como um operador e um
designador de variações do agenciamento aural. Na primeira parte, descreve-
se uma variedade de situações materiais de consumo de áudio no contexto do
complexo militar-entretenimento, particularmente no ambiente de consumo
fonográfico online. Neste contexto, analisa-se um dispositivo paradigmático de
racionalização instrumental da escuta, e apresenta-se a necessidade teórica de
se pensar uma áudio virologia. Na segunda parte, aprecia-se uma
transformação epistêmica em curso no âmbito da pesquisa em música no
Brasil; e descreve-se a noção de otografia, núcleo conceitual da produção
artística que desenvolvi ao longo desta pesquisa de doutorado. A metodologia
analítica permite constatar, na primeira parte, a transição de um regime de
regulação moral da escuta musical baseado na disciplina para um regime
baseado no controle; Na segunda parte, o assunto principal é uma diversidade
de pesquisas artísticas que ativam o particular e o local como dimensões a
serem recontextualizadas no âmbito da pesquisa em arte. O pressuposto
básico desta tese é o de que a escuta é uma prática a ser pensada
primordialmente em termos de agenciamento de desejo. Tal pressuposto
conduz o trabalho a eleger a esquizoanálise como o seu principal aliado
teórico, o que lhe permite esquivar-se de uma série de binarismos usualmente
pressupostos pela discursividade acadêmica, tais como natureza e cultura,
local e global, musical e extramusical. O desenho de escuta é necessariamente
uma prática e um conceito: uma prática de consolidação de territórios
existenciais específicos em função dos meios materiais agenciados; e um
operador de linguagem, mediante o qual se pode elaborar um saber enunciado
a partir do corpo, de ações particularmente significativas, de devires.

Palavras-chave: Escuta; Estudos do som; Auralidade; Etnografia de mídias;


Arte Sonora.
Abstract

This thesis aims to position the concept of listening design. For this, it
articulates a theoretical composition situated in the convergence between
sound studies, media ethnography, practice-based research, and philosophies
critical to representation. At the beginning of the twenty-first century, listening is
explicitly used as a material and immaterial good distributed among audience
commoditification, art and ethical debate. In order to situate the notion of
listening design as a conceptual operator responding to this context, this work is
divided into two main parts: the first part poses the general problem of the
thesis by describing a set of power apparatuses that form majoritary policies of
aurality; the second part unfolds the concept of listening design as both an
operator and designator for practices transforming aural assemblages. In the
first part, I describe a variety of material situations of audio consumption in the
context of the military-entertainment complex, mainly the environment of online
audio consumption. In this context, I analyze a paradigmatic apparatus for
instrumental rationalization of the listening activity, and I assess the theoretical
need to think in terms of an audio virology. In the second part, I discuss an
ongoing epistemic transformation in the field of music research in Brazil;
followed by a description of notion of otography, which is the conceptual
nucleus of the artistic production that I developed throughout this doctoral
research. The analytical methodology carried out here allows us to verify, in the
first part, the transition from an economic-political regime of musical listening
based on the discipline to a regime of regulation based on control; In the
second part, the focus is on instances of artistic research that activates the
particular and the local as dimensions to be recontextualized in the scope of
academic art research. The core of this thesis is based on the argument that
listening is a practice to be thought primarily in terms of assemblage of desire.
This presupposition leads the work to take schizoanalysis as its main theoretical
ally, which allows it to dodge a series of binarisms usually presupposed by
academic discursiveness, such as nature and culture, local and global, musical
and extramusical. Listening design is necessarily a practice and a concept: a
practice of consolidation of specific existential territories in function of
assembled material media; and a language operator through which one can
elaborate a particular knowledge enunciated from the body, from particularly
meaningful actions, from becomings.

Keywords: Listening; Sound studies; Aurality; Media ethnography; Sound Art.


SUMÁRIO

Introdução 1

PARTE 1: Sobre um espaço colonial característico 12

CAPÍTULO 1: Escuta: uso tópico 13

Introdução 14

Parte 1: Uma só ou várias panauralidades? 18

1.1. A ideia de Panauralidade 19

1.2. O silenciamento colateral 21

1.3. Uma questão de escala 24

1.4. Silent Prayer, entretanto 25

Parte 2: Muzak e submersão aural 31

2.1. Da Progressão de Estímulo à Modulação de Quantum 41

Parte 3: O obsceno inaudível 46

3.1. Quem, onde e quando, como e quanto? 47

3.2. Replicantes 53
3.3. Paredão 60
3.4. O carro da pamonha está passando na sua rua 65

Parte 4: Etologia do áudio ubíquo 68

4.1. Viralizar 69

4.2. Individuação 71

4.3. Submersão sensorial, colônia viral 73

Conclusão 74

CAPÍTULO 2: Micropolíticas do meme sônico 78

Introdução 80

Parte 1: Áudio virologia 83


1.1. Coceira musical: o verme de orelha 84
1.2. A etologia no Jukebox 86
1.3. Os hinos íntimos: o mercado dentro de si 89

1.4. Do Meme 91

1.5. Memética e a máquina de memes 97


1.6. Áudio virologia e descentramento do humano 98

1.7. A ética memética 101

1.8. O contágio como modo relacional 103

Parte 2: Mercados Virais 106

2.1. Música em Estoque 107

2.2. Matrizes de emergência 113

2.3. Aparelho de Captura e infranínvel 116

2.4. A lógica da isca de cliques 120

2.5. Logomarcas Sônicas 122

2.6. Predição 124

2.7. A Academia da Logomarca de Áudio 127

2.8. Conclusão 129


CAPÍTULO 3: O teatro no qual o ouvinte também atua 132

Introdução 134

Parte 1: Polemologia da escuta 136

1.1. A virtualização de palmas 138

1.2. O espaço polêmico 143

Parte 2: Um novo teatro, novos personagens 147

2. Capitalizar 148

2.1. A quem se dirige 162

2.2. Um deslocamento da ideia de ouvinte crítico 166


2.3. Fabricar uma nova imagem 177

2.4. O “amante sofisticado” 181

2.5. Identificar o ouvinte 185

2.6. Ao ar livre e fora da caixa 196

2.7. “Ouça a diferença” 210

Parte 3: Espectrologia 218

3. Você acredita em fantasmas? 220

3.1. Os fantasmas e a voz 221

3.2. O ser com a herança 224

3.3. A emissão de uma Lei 225

3.4. Campo espectral expandido 226

3.5. Fantasma = x: a transmissibilidade da escuta 229

3.6. A estrutura de endereçamento 230

3.7. Plasticidade da escuta 232

3.8. Deveres e direitos do ouvinte 233

3.9. Reflexividade aural 234

3.10. A diferença no interior do sujeito 235

3.11. Membranas sensíveis 236

Conclusão 239

Excurso 1: Trago seu ouvido 240

PARTE 2: Espaços de Manobra 247

CAPÍTULO 4: O pensamento nômade na pesquisa em música no Brasil 249

Introdução 251

Parte 1: Silvio Ferraz – música improvável e ser da escuta 255

1.1. Reserva potencial 256

1.2. Sintetizador de lugares 257


1.3. A condição intermediária da escuta 260

1.4. A escuta como molde e a escuta como gênese 261

1.5. A música improvável 265

1.6. A obra musical entre escutas: o caso da reescritura 267

1.7. Abrir um espaço intensivo 270

1.8. O ritornelo como operador de um pensamento extemporâneo 274

1.9. O ser da escuta 274

Parte 2: Rogério Costa – Música errante 278

Introdução 279

2.1. Música como processo e consistência 281

2.2. O sujeito da livre improvisação é sempre um coletivo 284

2.3. No território, fora do território 285

2.4. Livre improvisação e percepção musical 288

2.5. Trajetos particulares 290

2.6. Repetição, futuro e devir da performance 291

2.7. A performance musical como zona autônoma temporária 293

Parte 3: O pensamento nômade 296


Introdução: a imagem do pensamento, e além 297
3.1. Contra o dualismo, em favor das passagens 300
3.2. Duas modalidades epistêmicas: espaço nômade e espaço sedentário 301
3.3. O modo nômade 303
3.4. Não há saber que não seja poder 304
3.5. Seguir os fluxos 307
3.6. “Entre dois fogos”: os fenômenos fronteiriços 308
3.7. Phylum maquínico 311
3.8. Devires são sempre concretos 312
3.9. Uma ética do viver nas linhas 313
Conclusão 315
Excurso 2: Direitos aurais 317

CAPÍTULO 5: Máquinas Otográficas 321


Introdução 323
Parte 1: Otografia 325
Parte 2: Mapeamento sonoro afetivo: o Escuta Ipatinga 332
2.1. Estado de coisas: aspectos gerais 333
2.2. Aspectos particulares 334
2.3. Uma contra-política do smartphone 339
2.4. Assinar uma escuta? 341
2.5. Cartão postal aural 342
2.6. O Escuta Ipatinga em parágrafos curtos 348

2.7. Trajetos e participações 350

2.8. O mapa como pré-texto 352

2.9. Pensamento orientado a fluxos 353

Parte 3: Sítio-especificidade e transformação do agenciamento aural 356

3.1. O “Estudo de Seleção de Sítios” 357


3.2. A (in)desejável forma-folclore 364
3.3 Arte e povo: desta terra, nesta terra, para esta terra 366

Conclusão 370
CONCLUSÃO: Desenho de Escuta 375
Referências Bibliográficas 383
Por mais modesta que seja uma reivindicação, ela
apresenta sempre um ponto que a axiomática não pode
suportar, quando as pessoas exigem formular elas
mesmas os seus próprios problemas, em suas próprias
palavras, e determinar pelo menos as condições
particulares sob as quais estes podem receber uma
solução mais geral (atentar-se ao Particular como
forma inovadora).
- Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mille Plateaux.

Sabemos, entretanto, e isto é uma lição da própria


antropologia, que concepções imaginárias (mas todas o
são) produzem efeitos reais (e todos o são).

- Eduardo Viveiros de Castro, O conceito de sociedade em


antropologia.

Eu – Onça!

- João Guimarães Rosa, Meu Tio o Iauaretê.


Introdução

Esta tese diz respeito a uma variação epistêmica dos estudos do som,
da música e da escuta. Tal variação passa necessariamente pelo corpo, pela
pele, por ações particularmente significativas que se passam em situações
específicas. Trata-se de pensar a escuta como prática desempenhada por um
ouvinte, e de pensar o ouvinte como subjetividade social. O trabalho realiza-se
no contexto da linha de pesquisa “sonologia”, procurando articular, no entanto,
um sentido para este nome que o afaste dos clichês metodológicos que
vinculam a ideia de sonologia a agendas epistemológicas herdeiras do
positivismo. Trato, aqui, da sonologia como um possível lugar para a ativação
de outros solfejos, praticando esta linha de pesquisa como via de investigação
de imagens que permeiam práticas de escuta. O objetivo principal deste
trabalho consiste em posicionar a noção de desenho de escuta como um
operador conceitual. Para tal, mobilizei uma composição teórica que se articula
entre teorias contemporâneas da escuta, práticas de criação em música e arte
sonora, e questões que emergem nos cruzamentos conceituais entre som,
subjetividade e poder. A composição teórica, por sua vez, baseia-se sobre a
matriz prática de minhas próprias experiências como músico trabalhando em
contextos diversos, bem como de minha prática de pesquisador operando em
diferentes disciplinas1.
Tais práticas me conduziram a desconfiar da depreciação sistemática
que diversas musicologias fazem da dimensão corporal implicada na
experiência musical. Tocar um instrumento é uma experiência física, e é
também uma relação social. Escutar uma música é assumir um estado de
variação qualitativa do corpo e da mente. Apenas recentemente as
musicologias começaram a incorporar em seu programa a dimensão da
subjetividade, de modo a apreciar também a experiência da música a partir do
agenciamento material entre sujeito e um ambiente de contínua exposição à

1
Dentre tais experiências empíricas, ressalto a trajetória de performer de livre improvisação
musical; a participação em laboratórios de pesquisa e criação de trabalhos artísticos em artes
cênicas, audiovisual e performance; a graduação em educação musical com habilitação em
violão, a opção por adotar a percussão como instrumento de estudo, a experiência como
percussionista em diversas ocasiões correspondentes à demanda social por música na cidade
de Ouro Preto-MG, e a pesquisa de mestrado em filosofia.

1
influência sônica. A experiência do som é tátil, ao mesmo tempo em que é
delirantemente imaterial. Somos sujeitos à escuta, como bem disse Jean-Luc
Nancy (2002).
Escuta: sua memória é emaranhada a sons – há sons de sua infância,
sons de sua adolescência, da idade adulta, sons que sempre estiveram por aí,
sons que apareceram de repente e ficaram, sons que desapareceram. Há sons
que marcam quem você é. Sua subjetividade se elabora através desses sons,
ao longo de experiências cotidianas as mais banais, e através da relação com
materiais, técnicas, aparelhos. Sua subjetividade se articula a cada vez que
você aperta um , ou um , ou , ou , ou , ou , incorporando alguma
camada a mais de memória afetiva, ou resgatando aquelas das quais você
nem se lembrava. Nossos desejos se agenciam a fluxos de som. Somos quem
somos através desses fluxos.

A escuta é primordialmente uma questão de agenciamento de desejo.


Este é o pressuposto básico a partir do qual se desdobra o conceito de
desenho de escuta. Para tratar desta questão de princípio, foi preciso eleger
como aliado teórico um conceito filosófico de desejo para orientar a formulação
desta tese. Escolhi a esquizoanálise de Deleuze e Guattari (1972, 1980), em
razão de minha familiaridade com este sistema conceitual, decorrente da
realização prévia de uma pesquisa de mestrado em Filosofia dedicada a
estudar precisamente a relação entre a esquizoanálise e a música como prática
relativa ao desejo2. Esta tese não se dedica a discutir a filosofia de Deleuze e
Guattari, entretanto. O que ela faz, antes, é desdobrar os conceitos por eles
elaborados, mesclando-os aos universos problemáticos debatidos em estudos
do som, música e arte sonora. A esquizoanálise funciona aqui como matriz
conceitual, sobretudo porque ela me permite pensar, já há algum tempo,
experiências que eu tenho como músico praticante. Ao longo do percurso de

2
O tema central de minha pesquisa de mestrado foi a relação que Deleuze e Guattari entretêm
com a música na formulação de seu trabalho Mil Platôs (1980). Neste livro, a música é
abordada como prática relativa ao desejo, mediante um sistema conceitual que permite
múltiplos desdobramentos ulteriores de pesquisa na área de música. Esta tese, por exemplo, é
um desdobramento possível.

2
pesquisa descrito acima, pude perceber que estes conceitos são vividos em
performance. Deleuze e Guattari são estrategistas do conceito, e conferem a
este artefato cultural um modo de existência que não é o de uma abstração
teórica, mas de um operador de pensamento. Há uma dimensão pragmática
que interessa aqui, para o posicionamento do desenho de escuta.
Pensar a escuta como agenciamento de desejo implica assumir que esta
prática é mediada operadores conceituais. Se por “escuta” entendemos um
agenciamento que articula arranjos particulares de materialidade e
imaterialidade a partir de condições locais, os próprios conceitos são
entendidos como componentes concretos que integram os arranjos em
questão. Neste sentido, o desenho de escuta ao mesmo tempo designa
intervenções no plano de imanência de uma escuta, e opera, ele mesmo, uma
intervenção na distribuição do audível e do inaudível. Trata-se de um
componente interventivo que diz respeito, sempre, aos limites do audível.
Diversas práticas artísticas e teóricas realizam esse tipo de intervenção.
Dentre tais práticas, destacam-se uma diversidade de trabalhos produzidos nos
campos da arte sonora e da criação musical. O conceito de desenho de escuta
é também um efeito dessas práticas. Ele dá testemunho de um pensamento
que se propõe ser micropolítico, por entender que a escuta é uma prática vivida
pelo corpo, mas também, um bem imaterial que é tomado como objeto de
diferentes regimes de valor e de sentido. Neste ponto, apresenta-se um
aspecto crítico do conceito, na medida em que ele sempre responde a algum
regime de escuta. Todo regime de escuta é uma formação de pensamento, um
regime de sensibilidade que pode ser historicamente e geograficamente
localizado. Cada regime de escuta é uma contingência, e não uma
necessidade. Diante de tais contingências, esta tese se enreda entre as novas
musicologias críticas, e os estudos pós-coloniais do som, apresentando o
desenho de escuta como um conceito que aponta para esgotamentos e
rupturas dos regimes de valor que formam um ouvido moderno tecnofílico
neste início de século XXI.

3
O percurso deste trabalho consiste em 5 capítulos, e se divide em duas
grandes partes. Os três primeiros capítulos formam um ciclo que chamei de um
espaço colonial característico, onde se descreve uma diversidade de usos de
mídias e aparelhos fonográficos pensadas aqui como instanciações
particulares de um mesmo complexo militar-entretenimento (capítulo 1);
seguido de um estudo do verme de orelha como artefato cultural e agente de
uma micropolítica do meme à era do comércio fonográfico online (capítulo 2); e,
encerra-se com um estudo da escuta como efeito de uma rede relacional de
transmissibilidade, a qual pode ser estudada mediante uma espectrologia que
detecta fantasmas coloniais em anúncios publicitários (capítulo 3). Por sua vez,
os dois últimos capítulos formam um ciclo chamado espaços de manobra, o
qual se inicia com uma abordagem da presença de um pensamento nômade no
âmbito da pesquisa em música no Brasil, mediante estudo de obras teóricas de
Silvio Ferraz e Rogério Costa (capítulo 4); e conclui com um estudo da arte
sonora como plataforma prática de otografia e transculturação aural (capítulo
5).
O primeiro capítulo dedica-se a caracterizar um espaço de pensamento
no qual as noções de “música”, “som”, e “escuta” são pensadas de modo
tópico. Para tal, começamos com um debate acerca da noção de
panauralidade, mediante a crítica que Douglas Kahn faz a respeito daquilo que
seria, para ele, um impensado na obra de John Cage: a “socialidade do som”.
No entanto, se há um ponto surdo no discurso Cageano, há também um no
discurso do próprio Kahn, como proponho apreciar a partir da especulação
Cageana a respeito de uma peça chamada Silent Prayer. Neste ponto, a crítica
de Kahn é ponderada mediante a consideração de uma via alternativa à noção
de panauralidade como conceito que porta ressonâncias exclusivamente
ontológicas. Varemos que em Cage é possível encontrar também uma
especulação a respeito de um tipo de panauralidade mais econômico-política
que propriamente metafísica. Passa-se aí, da panauralidade metafísica à
especificidade aural, onde se considera usos do som e da escuta em contextos
específicos. A segunda parte deste capítulo cuida de diferentes modos de
mobilização de mídias fonográficas no contexto de um agenciamento “militar-
entretenimento” (Goodman, 2010, p. 31; Kittler, 1999, p. 96-97).

4
O segundo capítulo assume como interesse da pesquisa “objetos” que
são pequenos fragmentos fonográficos (células rítmicas, conjuntos motívicos) e
que são entendidos aqui como um modo de existência correspondente ao que
foi caracterizado como sendo o de um meme (Dawkins, 1976). A partir de uma
perspectiva áudio-virológica, portanto, o capítulo aborda dois contextos
específicos de produção e consumo de itens fonográficos online, a saber, os
mercados de música em estoque [stock music] e de logomarcas sônicas [sonic
brand]. O segundo capítulo dedica-se a fazer um estudo desses dois circuitos
de comércio fonográfico, posicionando-os em relação a uma leitura filosófica
acerca do modus operandi atual do mercado cultural de início do século XXI (à
era da computação móvel ubíqua, portanto). Veremos que esse mercado de
itens fonográficos caracteriza-se por um repertório particular de estratégias de
captura (Deleuze; Guattari,1980, p. 528-591). Neste contexto, veremos que o
áudio vírus atua como a unidade material paradigmática de um estágio do
mercado fonográfico em que vigora uma Lei formal Ideal específica: tornar-se
viral. O áudio vírus é aí, ao mesmo tempo, o objeto material paradigmático, e o
objeto que expressa a forma ideal do imperativo de conduta próprio a um
regime específico (viralizar). Tal imperativo forma uma ecologia sônica, e por
esta via, uma ecologia da escuta.
O terceiro capítulo descreve a formação de uma imagem do ouvinte ao
longo do século XX, e mais especificamente, a passagem de um “regime
moderno” (Szendy, 2001) da escuta musical a um regime que prescreve outro
imperativo de conduta para a escuta musical. Enquanto o regime moderno
prescreve como imperativo ideal o dever de a escuta submeter-se a uma obra
(devendo ser capaz de reconhecer suas estruturas formais, desde a menor
unidade, até a sua estrutura global), este novo regime caracteriza-se por outro
tipo de norma implícita de conduta, centrado em um imperativo do gozo ou do
prazer da escuta. Poderemos apreciar aqui uma variação significativa nos
discursos que tratam da escuta musical. O discurso da musicologia do século
XIX legou como ideia paradigmática uma “escuta estrutural” (Adorno, 2009
[1973]), a qual acompanhou-se, face à mercantilização de peças musicais no
contexto da indústria cultural de meados do século XX, de uma lamentação
acerca da “regressão da audição” (Adorno, 1996 [1963]), do ponto de vista de
sua capacidade de processar estruturas musicais de maior complexidade. Por

5
sua vez, já no interior de um meio-ambiente muito mais marcado pela
mediação tecno-eletrônica sobre as práticas de produção e consumo musical,
um novo regime se elaborou mediante convites à prática de uma escuta
musical com intensidade e paixão, a carregar mil músicas em seu bolso, a
gozar o prazer da escuta. Veremos, no entanto, que tal “prazer” só existe
enquanto agenciado ao consumo de algum item da técnica fonográfica. Tal
regime consiste em consolidar a ideia de que o prazer da escuta é
necessariamente e fisiologicamente agenciado a um circuito industrial de
produção e consumo.
O quarto capítulo realiza uma leitura da produção teórica de dois
artistas, professores e pesquisadores atuantes no âmbito do ensino e da
pesquisa em música no Brasil: Silvio Ferraz e Rogério Costa. Esta leitura
dedica-se a apreciar o lugar conferido à escuta na produção teórica desses
dois autores. A tese principal do capítulo é a de que ambos atualizam, cada um
à sua maneira, um modo epistemológico que os filósofos Gilles Deleuze e Félix
Guattari (1980, p. 469) caracterizaram como “pensamento nômade”.
O quinto capítulo dedica-se a abordar a relação entre arte sonora e
espaço urbano, sob a perspectiva da noção de otografia. “Otografia” é o núcleo
conceitual que orientou minha prática de criação artística ao longo desta
pesquisa de doutorado. O capítulo descreve um conjunto de questões
implicadas no processo de criação um de um trabalho de mapeamento sonoro
afetivo elaborado por mim em relação a práticas de produção e reprodução de
som e escuta situadas em um local específico. O capítulo apresenta uma
leitura de questões que dizem respeito à relação entre escuta, construção de
um espaço comum, habitação, expansão da ideia geral de ecologia, e da arte
sonora como via de variação do agenciamento aural.

*
Esta tese se relaciona largamente com linhas de variação da auralidade
que foram postas em cena ao longo do século XX. Este último século foi um
palco onde o nome “escuta” passou a designar um problema particularmente
relevante no contexto do pensamento musical. A recepção crítica de obras
musicais já era uma tópica da musicologia desde o século XIX, mas é no
século XX que a escuta é posicionada como uma questão de composição, uma

6
operação musical com suas condições próprias, uma performance na qual
estão em jogo as condições mesmas daquilo que se experimenta como
“música”. Com o apagar das certezas positivistas, a pesquisa acadêmica no
campo da música suscita outras categorias interpretativas. A escuta musical é
deslocada do âmbito da recepção para o da ação. É esse deslocamento que
mais interessa aqui, particularmente as condições mediantes as quais ele é
cerceado ou intensificado.
Situar a escuta musical como uma modalidade relativa à criação implica
relacionar-se com um limite do pensamento musicológico. E por uma razão
simples: a escuta musical não partilha do mesmo modo de textualização que
aquele que usualmente configura grande parte dos objetos de interesse
musicológico (estruturas formais, obras, gêneros, estilos, escolas musicais). A
escuta musical se presta pouco à lógica da representação com a qual se
habituou grande parte da musicologia. A lógica da representação prescreve a
ideia de que só se pode pensar a partir de objetos fixos. No que diz respeito à
pesquisa em música, este pressuposto implica a crença, por exemplo, de que
só se estuda música a partir de entidades fixas (uma partitura, uma obra), bem
como a partir de categorias homogêneas (como gêneros, estilos, repertórios
idiomáticos, tradições de interpretação, escolas). O problema do objeto
individuado, sólido e idêntico a si mesmo deve-se ao fato de ele condicionar a
pesquisa a pensar exclusivamente em termos de estruturas fixas, excluindo de
seu espectro conceitual e problemático a dimensão do acontecimento. O
objeto sólido, fixo e idêntico a si mesmo é a ficção teórica necessária ao
funcionamento da lógica da representação. Ao pressupor a forma do objeto
individuado como princípio e fim da experiência de pesquisa, e a partir daí
emular um modelo de ciência que necessita de categorias representativas para
funcionar, a pesquisa musical deixa impensada a dimensão da música como
acontecimento situado.
Cumpre observar, no entanto, que embora tal modelo epistêmico ainda
seja amplamente empregado na produção de pesquisas em musicologia e
sonologia, ele não é impreterível. A este respeito, outras áreas de pesquisa nos
oferecem uma valiosa lição, particularmente a Filosofia e a Antropologia Social.
Em Filosofia, pelo menos desde o final da década de 1960, há o
posicionamento de críticas consistentes direcionadas à lógica da representação

7
como modelo de conhecimento. Por exemplo, entre 1966 e 1969 tem-se a
produção de trabalhos como As Palavras e as Coisas (Foucault, 1966),
Diferença e Repetição (Deleuze, 1968), Lógica do Sentido (Deleuze, 1969); e
Da Gramatologia (Derrida, 1967), cada um deles, à sua maneira, detectando a
ruína da representação como modelo hegemônico de produção de
pensamento. Junto ao trabalho de diagnóstico, os livros mencionados acima
não deixaram de fazer o principal: propor lógicas alternativas àquela que eles
viram (e fizeram) ruir3. Mais importante que criticar um pensamento, é fazê-lo
caducar mediante a elaboração concreta de outra visão de mundo.
Tais filosofias críticas da representação dispuseram um espaço
epistêmico no qual o humano é posicionado como um agente no interior de
uma malha de outros agentes. Trata-se, nos termos postos por Gilles Deleuze
(1968, p. 172-176; 216-217), do posicionamento de outra Imagem do que
significa pensar, a qual se propõe como exterior (Deleuze; Guattari, 1980, p.
434-441) à imagem antropocêntrica do pensamento representativo. Destitui-se
a epistemologia positivista-humanista em favor de uma teoria dos
agenciamentos coletivos (Ibid.), na qual cada ator é ao mesmo tempo uma rede
de agências (Latour, 1991; 2005). Impulsionada por esta reorientação lógica, a
antropologia social chega a propor uma virada cosmopolítica (Viveiros de
Castro, 2012; 2015) na qual as certezas de nosso pensamento demasiado
branco, e, sobretudo, demasiado humano, têm suas perspectivas reviradas.
Tais reviravoltas epistêmicas encontram-se ainda pouco articuladas no campo
da pesquisa em música, e são elas que estão em jogo, por exemplo, quando
afirmo no segundo capítulo desta tese que as musicologias e etnomusicologias
poderiam ganhar muito se pensassem em termos de áudio virologia.
Em 1968, Deleuze afirmava que seria preciso fazer filosofia como quem
faz ficção científica. Em 1998, Kodwo Eshun avançava suas aventuras em
ficção sônica movidas a um afrofuturismo rítmico-maquínico. Em 2018, já
estaríamos em tempo de praticar, no Brasil, a sonologia como uma
(curiosamente realista) ficção científica. Este trabalho se propõe realizar tal
3
Com a exceção de As Palavras e as Coisas, que apresenta um diagnóstico a este respeito,
sem avançar de fato nas vias que ele deixa em aberto, conforme afirma o próprio Foucault em
entrevista, ao caracterizar este livro como um dentre aquele tipo de trabalho que logra “destruir
um mito, mas que não chega a reconstituir uma nova mitologia”. Ver a entrevista em
<https://youtu.be/hem1er1VJUQ>. A frase referida encontra-se a 11 minutos e 8 segundos do
vídeo.

8
tarefa, projetando a discussão a respeito de música para fora do registro
antropocêntrico e representativo, e praticando-a junto à esfera de uma ética
mais-que-humana. Esta tese se propõe a atualizar, no campo da pesquisa em
música, um tipo de pensamento atento a linhas de força imanentes a contextos
locais, os quais são, sempre, feitos de agenciamentos coletivos e de relações
sociais entre humanos e não humanos. Tal orientação epistemológica conduz a
um modo operacional que não reconhece como legítimas algumas categorias
do pensamento da representação, dentre as quais, por exemplo, a categoria de
“extramusical”. Na pragmática do pensamento vinculado a contexto, entram em
cena outros tipos de problemas de pesquisa, por exemplo, o uso. “Música”,
“som” e “escuta” interessam aqui, sobretudo, do ponto de vista dos modos
como são utilizados em contextos particulares e segundo objetivos específicos.

Sem escuta não há som. Há, com efeito, deslocamento de energia


elástica, matéria em vibração, mas isso não quer dizer que haja som, no
sentido em que se fala de um som para alguém, em um contexto específico, e
segundo condições sensoriais e interpretativas específicas4. A escuta é um
ponto que expressa o limite que alguns modelos de ciência impõem sobre a
investigação teórica e prática a respeito de música e som. A própria noção de
escuta musical tem aqui seus limites expandidos e indefinidos, por ser pensada
como prática que não se limita à relação com objetos classificados como
“musicais”. Esta tese trata da escuta musical, mas não se limita a ela,
projetando-se na esfera mais larga da auralidade.
Qual é o referente do termo “auralidade”? Ana María Ochoa (2014, p.
140) utiliza este termo como referente daquilo que “é ouvido ou diz respeito ao
ouvido”. Veit Erlmann (2010, p. 18), por sua vez, refere-se ao termo como um
nome que diz respeito, ao mesmo tempo, à “materialidade da percepção”, e às
“condições que precisam ser dadas para que algo seja reconhecido, rotulado e
valorizado como audível em primeiro lugar”. Segundo esta perspectiva, o termo

4
Por “condições interpretativas”, refiro-me especialmente à noção de audile techniques ou
“técnicas de escuta”, descrita por Jonathan Sterne (2003, p. 23-25; 90-98) em The Audible
Past.

9
“auralidade” diz respeito às condições da escuta. Tais condições são
mensuráveis por critérios extensivos, mas não apenas: pois a escuta envolve
também a memória, e, portanto, o tempo, a identidade subjetiva, a mente como
matéria individual e transindividual. A noção de auralidade diz respeito,
portanto, à escuta como uma operação de consolidação e experiência de um
espaço intensivo. Assim, sendo a auralidade da ordem das condições da
escuta, uma política da auralidade é uma política das condições da escuta. O
texto a seguir diz respeito às condições da escuta no contexto de um mundo
massivamente eletrificado e agenciado em redes telemáticas. Procura-se aí
apreciar potências de agir no interior desses circuitos.
O (a) leitor (a) não se assuste, pois se há muitos neologismos – “áudio
virologia”, “memética”, etc. –, nenhum deles foi inventado aqui, todos são
cuidadosamente descritos por outros autores, e todas as fontes estão citadas.
Além disto, o percurso expositivo tenta ser, o tanto quanto possível, gradual e
didático. Você poderá perceber que a tese escapa por todos os lados – por
filmes, indicações de documentários, matérias de jornais, diversos livros – e ela
o faz propositalmente: por saber que, no fim das contas, ela é um pdf
transitando na rede mundial de computadores. Assim, você pode clicar em um
link e sair da tese, para depois voltar a ela. Você passa do texto a um site, e
daí a uma hipótese filosófica, a um vídeo, a um anúncio publicitário, a um
cartaz na rua, entrando em saindo desta tese como um sinal elétrico, um fluxo
que perambula, assim como a sua escuta, assim como o desejo. No entanto,
se prefere imprimir em papel e ler off-line, propondo a si mesmo (a) seus
próprios tempos e pausas, este trabalho também te reserva boas surpresas e
experiências possíveis.
Ainda aqui, gosto daquela passagem de Cinema 2: a imagem-tempo, em
que Gilles Deleuze (1985, p. 319) chama de leitura uma experiência na qual os
planos de uma realidade “reviram-se”, e sua apreensão “requer considerável
esforço de memória e de imaginação”. Esta tese é um grande agenciamento de
leituras, e dedica-se ao desenho de escuta como potência de pensamento e
ação, a ser desdobrada em tantas outras leituras, imprevisíveis para mim, mas
com as quais quero contribuir desde já. Sejam bem-vindos e bem-vindas.

10
É uma tarde de sol. Por volta das 4h, um indivíduo sobe à lage da casa onde
mora, acompanhado de um violão. É um senhor de idade. Sozinho, este senhor
se senta e toca seu violão, até um ponto em que começa a chorar.
Do outro lado da rua, sem ser visto, um jovem observa a situação, com uma
boa dose de espanto. O espanto não se deve ao fato de o senhor chorar, mas
ao fato de aquela não ser uma situação isolada: tratava-se de um ritual.
O jovem observou a cena se repetir várias vezes, e ainda guardava o espanto
ao me relatar esta estória, mais tarde em sua vida. Antônio dos Anjos me
contou este caso quando aparentava estar na casa dos 40 anos de idade.
Àquela época, ele mantinha um ateliê onde trabalhava e expunha sua
produção em um espaço que dava para a rua, no bairro Antônio Dias, em Ouro
Preto – Minas Gerais. Por morar no mesmo bairro, eu passava ali com
frequência, e achava curioso o estilo particular do pintor. Ainda não o conhecia,
quando o perguntei se poderia tocar lá, acompanhado de dois amigos com os
quais mantinha um grupo musical dedicado a apresentar composições
próprias. O pintor apreciou a ideia, disponibilizou seu espaço, e dali saiu uma
coisa muitíssimo curiosa.
Antônio entendeu o tipo de músico que éramos. E não me recordo exatamente
como isso começou, mas não foram poucas as vezes em que ele, que não
tinha treinamento em música, estava lá em casa, conosco, praticando
improvisação musical.
Ele costumava optar pelos objetos que se pode raspar, percutir, apitar. Lembro
ainda hoje de achar particularmente engraçado o fato de ele, sendo pintor, me
dizer que gostava especialmente daquela baqueta “que é como um pincel”. Ele
se referia ao equipamento que bateristas e percussionistas treinados chamam
de baqueta “vassourinha”. Antônio é também habilidoso escritor de poesia, e
sei muito bem que, nem o idoso que toca seu violão até chorar, nem a baqueta
que é como um pincel são imagens quaisquer.
Sentindo-se à vontade entre nós, por saber que conosco podia experimentar
um espaço possível de vivência da música, Antônio se recordou desse caso do
violonista e seu ritual peculiar, e o relatou a mim, supondo que aquela era uma
situação que me diria respeito. Pois bem: ele acertou.
Esta tese diz respeito à música como experiência primordialmente intensiva.
Uma espécie de excesso ou “mais valor” de vida que transborda os limites de
qualquer sistema de quantificação extensiva. Com efeito, a música passa
através de códigos, mas não se limita a nenhum deles. Esta tese não diz
respeito exclusivamente à música, mas quando diz, remete a sons que se
convertem em água e sal, tal como as lágrimas do violonista, ou os pelos do
seu braço que se arrepiam, quando a escuta é particularmente especial.
Ao nível da intensidade, sons se transduzem em materiais os mais diversos.
Este trabalho aborda os sons como acontecimentos que se inscrevem nas
fibras do real. É como se uma potência implicada neste caso que me contou o
amigo mineiro Antônio dos Anjos permeasse cada uma das linhas seguintes.

11
DESENHO DE ESCUTA

PARTE 1

Sobre um espaço colonial característico

12
Capítulo 1

Escuta: uso tópico

13
Introdução

O discurso musicológico a respeito do século XX no Ocidente saúda


John Cage por muitas qualidades, dentre as quais, a de ter impulsionado uma
virada considerável no âmbito da imaginação poética das práticas musicais em
direção a um tratamento composicional da situação de escuta. O pensamento
musical se transformou significativamente mediante uma nova relação com a
experiência da escuta. O século XX deu lugar a uma revisão epistemológica
das molduras que enquadravam a noção de pesquisa musical em função da
noção de “obra”. Ainda navegamos as linhas desta revisão.
Por ter operado como um corte paradigmático no mundo da musicologia
ocidental, ao desterritorializar a situação de escuta, reterritorializando-a como
instância de criação, a imagem de John Cage paira sobre o imaginário de
criação musical e sonora como uma espécie de divindade, cujo mandamento
mais difundido convida a “deixar os sons serem eles mesmos” (Cage, 1961, p.
10; 27; 71). Esta tese começa, no entanto, com a desconfiança de que possa
haver algo como os sons “em si mesmos”. Isto porque ela se realiza mediante
uma perspectiva filosófica segundo a qual “antes do ser, há a política”
(Deleuze; Guattari, 1980, p. 249), o que torna problemática a crença em
realidades supostas como presenças puras e imediatas.
Ao longo desta primeira parte, tentarei mostrar que a escuta é algo que
funciona primordialmente em relação a instâncias de sobrecodificação cujas
regras são desenhadas no campo da economia, da política, da indústria de
entretenimento e da guerra. Mais do que isto, tentarei deixar evidente que as
práticas de disciplina e controle da auralidade são tão mais bem sucedidas
quanto mais conseguem infringir no ouvinte crenças tais como a de que a ideia
de música é fundada em algum reino espiritual, de que suas orelhas são
exclusivamente “suas”, de que sua escuta musical é imediata. Este capítulo
levanta questões relativas à necessidade de reformulação crítica das
epistemologias e pedagogias que orientam a pesquisa em música em
contextos acadêmicos, argumentando em favor de uma revisão da ideia do que
significa, hoje, estudar música. Os contextos de escuta multiplicaram-se. Entre
uma era pré-tecnofonográfica e uma era tecnofonográfica, há muito mais
mediadores entre uma escuta o que ela capta. Veremos que esses mediadores

14
articulam-se fisiologicamente como uma espécie de condição estrutural na qual
um agenciamento político-econômico dá as cartas de uma nova regulação
moral da escuta musical.
A crença no acesso aos sons “em si mesmos” funciona como o primeiro
ponto de garantia do sucesso do exercício de gestão e controle da escuta. Por
esta razão, o capítulo inicia-se com a crítica que Douglas Kahn faz ao discurso
de John Cage, passando em revista os critérios que foram mobilizados e os
que foram negligenciados na formulação de uma “musicalização do som”, isto
é, da construção de uma imagem do mundo como sendo, o tempo todo,
potencialmente musical. Kahn aponta que, em seu discurso, Cage formula uma
descrição panaural do mundo, isto é, da realidade como instância em que “tudo
soa e sempre soa” (Kahn, 1999, p. 159), e mostra que, a condição de
possibilidade deste movimento de totalização é um “silenciamento do social” ou
da “socialidade do som”. Haveria, portanto, segundo Kahn, um ponto surdo na
panauralidade cósmica da qual falava Cage.
A argumentação disposta a seguir consiste em propor, entretanto, que a
crítica de Kahn também tem o seu ponto surdo. Poderemos percebê-lo com a
apreciação da obra conceitual descrita por Cage sob o título de Silent Prayer, a
qual endereça-se à Muzak, e, portanto, à constituição artificial de uma
panauralidade construída na base da racionalização instrumental do som, da
escuta e da produção musical – e, portanto, justamente de uma esfera de
socialidade do som.
A partir desta crítica, passamos, na segunda seção do capítulo, à
abordagem da empresa “Muzak”, e das estratégias que ela colocou em cena a
título de quantificação e racionalização do espaço acústico e da audição
humana. Nesta seção, veremos dois particularmente relevantes: 1) a Muzak
tem um tipo de ciência que a musicologia acadêmica não tem, a qual consiste
em levar a sério a música e a escuta musical como questão primordialmente
tratada em termos de processo de individuação; e 2) a passagem entre os dois
modos paradigmáticos de atuação da empresa Muzak – a “progressão de
estímulo” e a “modulação de quantum” – pode ser lida como uma passagem de
um modelo disciplinar de gestão a um modelo de controle.
A terceira seção ensaia em torno da ideia de “abuso do complexo militar-
entretenimento”, uma tese desenvolvida no âmbito da teoria das mídias e

15
desenvolvida por alguns teóricos críticos nos estudos do som. Nesta parte,
veremos registros fonográficos sendo utilizados em contextos de tortura,
aparelhos de projeção sonora sendo utilizado pela polícia contra populações
civis, e querelas legais em torno de uso de som como “abuso de poder”. Neste
ponto, o tema do “silenciamento” retorna, também como silenciamento do
social, mas desta vez mediante uso desproporcional da força, decorrentes de
abusos de ferramentas sônicas por parte de autoridades. Esta seção trata som
e a escuta como elementos materiais cooptados no contexto de estratégias de
manutenção de um estado “brando” de exercício de poder de guerra – um
estado de “softwar”, como dizem alguns teóricos de língua inglesa.
A síntese entre a segunda e a terceira seção torna possível que a ideia
de “panauralidade” comece a aparecer sob o aspecto de um estado de coisas
material que envolve os ouvintes em um estado de submersão em uma
ecologia sônica particular. Neste sentido, a quarta seção deste capítulo inicia a
descrição desta ecologia sônica como correlata a uma ecologia de artefatos
culturais próprios ao capitalismo em seu estágio viral.
Portanto, o gesto conceitual que este capítulo intenciona imprimir é o de
um retrato do ouvinte como personagem imerso em um a ecologia sônica
saturada de agentes virais, a qual é extremamente política por encontrar-se
enredada em um agenciamento industrial-militar, e que coloca em cena a
responsabilidade dos sujeitos a ser pensada a título de colônias virais e
operadores de replicação.
Retratar este cenário seria a primeira condição para que possamos, por
contraste, cogitar a ideia de que a educação musical pode ser praticada a título
de descolonização permanente da escuta. Para tal, precisaremos explicitar as
vias pelas quais uma massa de ouvidos é, hoje, tomada como colônia, bem
como tentar mostrar alguns agentes que operam no âmbito da colonização
aural, e quais são suas táticas.
Há trabalhos que avançam neste sentido mediante uma pesquisa
centrada em questões de raça, outros em questões de gênero, outros em
questões relativas à classe social. O que proponho aqui é avançar na direção
de uma descolonização permanente da escuta mediante uma teoria pragmática
centrada sobre a noção de desejo entendida como agenciamento coletivo

16
sempre variável conforme os termos agenciados. Então, vamos lá: uma só ou
várias panauralidades?

17
Parte 1
Uma só ou várias panauralidades?

18
1.1. A ideia de panauralidade

Em linhas gerais, a noção de “panauralidade” diz respeito à ideia de que


o som está constantemente ao nosso redor e nosso processo de escuta
direciona os campos auditivos. Em Noise, Water, Meat: a history of sound in
the arts, Douglas Kahn (1999) reserva um capítulo para tratar do discurso
cageano acerca da tríade som-silêncio-escuta musical. Kahn assinala sua
crítica em torno do tratamento que Cage faz da noção de silêncio, destacando
aquela que é talvez a mais célebre ideia enunciada pelo compositor, a saber, a
que “não existe o silêncio” (Cage, 1961, p. 51; 191)5.
A tese de Cage é a de que, “não há algo como um espaço e um tempo
vazios” (Cage, 1961, p. 8), de modo que o “silêncio” pode ser pensado, então,
como uma questão relativa ao limiar de audibilidade. Tal tese opera como base
da postulação de um novo status para a ideia de “som musical”, o qual decorre
da retirada da categoria de “som musical” do regime de repartições herdadas
da tradição musical e do discurso da física acústica6. Cage abre uma zona de
indistinção entre as noções de “som musical” e “ruído”, projetando-as em um só
e mesmo contínuo da panauralidade (Kahn, 1999, p. 3; 159-160; 197-198; 202-
204; 236-237).
Segundo Kahn, a “panauralidade” refere-se à ideia de que tudo soa e
sempre soa” (Kahn, 1999, p. 159), de modo que toda prática de escuta constitui
campos auditivos no interior de uma realidade material de onipresença sônica.
Tal modelo sensorial que decorre do postulado da inexistência do silêncio, e
prescreve como ideia geral um estado de imersão ou submersão sensorial
contínua. Neste caso, trata-se de um estado de imersão no qual todo som é
valorado como sendo potencialmente musical. Kahn entende tal noção como
sendo problemática, sobretudo quando empregada como fundamento de um
discurso estético que absorve todo som sob a qualidade de “musical”. Para
este autor, tal gesto está, como veremos adiante, na base de um
“silenciamento” (Kahn, op. cit.) de certas dimensões práticas implicadas no

5
“There is no such thing as silence” (Ibid.).
6
Repartições teóricas segundo as quais a distinção entre “som musical” e “ruído” é definida
com base em critérios extensivos, dentre os quais prevalece a estabilidade frequencial de um
som, definida em termos musicais como “altura definida”.

19
som, como efeito colateral da adoção de uma escala demasiado generalista:
um “universalismo do tudo soa” (Kahn, 1999, p. 3).
A crítica de Kahn consiste em apontar tal movimento totalizante como
um gesto que silencia “a socialidade do som” (Ibid., p. 162; 199), de modo que
a escuta cageana, ao “musicalizar” todo e qualquer som, deixaria inauditas as
manobras de poder econômico implicadas em tecnologias do áudio:

Não foi coincidência que a expansão de Cage em todo o som e


sempre o som tenha ocorrido ao mesmo tempo, que seu silêncio
emblemático tenha sido fundado em um silenciamento das
tecnologias de comunicação, que ele diminuiu e erradicou a
socialidade dos sons dos meios auditivos de massa (...) ou que uma
virada em direção à escuta ocorreu como a escuta tornou-se mais um
imperativo consumista. (Ibid., p. 199).

Para compreender este ponto, remontemos a argumentação de Kahn.


Antes de ser consolidada de modo sem precedentes em 4‟33‟‟, a operação de
“musicalização do som” acompanhada por uma ênfase na escuta (entendida
como performance criativa) foi realizada progressivamente através de uma
sequência de táticas composicionais e reviravoltas conceituais empregadas por
Cage desde a formulação de suas peças para percussão7. Kahn comenta o
que teria sido um movimento retórico complementar a estas táticas artísticas,
remetendo-nos àquela que talvez seja a cena mais célebre do discurso
Cageano: a visita à câmara anecóica na universidade de Harvard no final da
década de 1940. Nas palavras do próprio Cage, em uma das versões em que o
compositor relata tal visita, diz-se que:

Foi depois que cheguei a Boston que fui a uma câmara anecóica na
universidade de Harvard. Qualquer pessoa que me conhece sabe
desta história. Estou constantemente contando-a. Enfim, naquela sala
silenciosa, eu escutei dois sons, um alto e outro baixo. Depois,
perguntei ao técnico responsável o porquê, se a sala era silenciosa,
de eu ter escutado dois sons. Ele disse, „descreva-os‟. Eu fiz. Ele
disse: „o agudo foi o seu sistema nervoso em operação. O grave foi o
seu sangue em circulação”. (Cage, 1967, p. 134).

Para Kahn, esta cena consiste em um momento crucial na formulação


do discurso panaural de Cage, sendo constantemente referida como cena

7
Neste ponto, ressalta-se, por exemplo, a ideia de “vida interna a cada objeto”, que Cage
apropria a partir de seu contato com Oskar Fischinger. Na década de 1930. Ver Kahn, 1999, p.
196.

20
paradigmática por meio da qual se poderia elaborar um conceito de som
entendido como um princípio universal abstrato. Segundo Kahn:

O último movimento esteve associado com sua famosa visita à


câmara anecóica, onde ele escutou os sempre presentes sons do seu
corpo, o som grave de seu sangue circulando, e o som de frequência-
alta de seu sistema nervoso em operação. Este foi um momento
muito importante por ter sido aí que tudo soa se juntou a sempre soa.
Ele foi ainda mais adiante até usar retoricamente a promessa da
tecnologia para expandir tudo soa e sempre soa fora das operações
de seu corpo para ouvir as vibrações da matéria. Logo, o som não
estava mais vinculado aos eventos, mas existia como um estado
contínuo, na medida em que ressoava a partir de cada um e todos os
átomos. Isto certamente virou a balança dos sentidos para o outro
lado, uma vez que ali onde alguém pode esperar que a noite viesse
remover a luz e dar um descanso à visão, a auralidade continuaria a
existir. Tudo sempre fez um som, e tudo poderia ser ouvido; tudo soa
e sempre soa formam a panauralidade (Kahn, 1999, p. 158-159).

O som passa, portanto, a ser pensado como expressão potencial de “de


cada um e todos os átomos” (Ibid.), e, portanto, como uma noção universal
abstrata e com ressonâncias ontológicas. É como se o som se equivalesse a
uma espécie de Ser pré-individual situado para além das representações que
podemos fazer dele. Daí o característico apelo a deixarmos “os sons serem
eles mesmos”.

1.2. O Silenciamento colateral

Assim, sob influência de Cage, o imaginário sônico das artes e da teoria


das artes a partir da segunda metade do século XX é marcado pela ideia de um
continuum sonoro entendido como uma espécie de contínuo atmosférico que
envolve os ouvidos o tempo todo. Douglas Kahn (op. cit.) ressalta que,
doravante, a ideia de “escuta musical” seria progressivamente formulada
mediante um discurso que credita à técnica o papel de instância que desvelaria
para o humano os sons que sempre estiveram aí, mas que o corpo humano é
incapaz de ouvir. É assim que, com o som posicionado do lado da vibração
atômica, a noção de silêncio é re-significada, dando lugar à ênfase nas
variações de limiar (físico, intencional e técnico) da audibilidade humana.

21
Embora a ideia de um continuum sônico tenha servido a título de
abertura de vias de ação em termos de criação e estética musical8, Kahn
observa que algo significativo com relação aos sons e à subjetividade ouvinte
permanece impensado no discurso de Cage. Segundo o crítico, a fixação do
compositor pela “vida interna a cada objeto” (Ibid., p. 196-197), aliada ao
postulado da possibilidade de acessá-la mediante o uso das “tecnologias
adequadas” para tal9, teria conduzido-a a estabelecer uma relação com a
tecnologia que merece ser pensada criticamente. Segundo Kahn a tecnologia é
postulada por Cage como dimensão de desvelamento de um estado de
“natureza” – nas palavras do compositor, desvelar “o sentido da natureza
através da música dos objetos” (Cage; Charles, 2000, p. 220-21).
No entender de Kahn, Cage “ironicamente encorajou na tecnologia
aquilo que desencorajou entre os músicos - isto é, a expressão” (Kahn, 1999,
p. 198). Para o crítico, estando vinculada à “função de ouvir um submolecular
som em si” (Ibid.), a tecnologia é assumida por Cage como sendo
“transparente” (Ibid.). Assim, o autor aponta o que entende ser um ponto crítico
no interior do discurso Cageano:

De fato, ele mascarou a “assinatura” da tecnologia – ou, antes, as


assinaturas de uma tecnologia específica, as exigências sociais
embutidas dentro de qualquer tecnologia, e os sentidos acumulados
através do uso dentro de configurações culturais diferentes - bem
como ele omitiu os atributos mediativos da escuta ela mesma (Kahn,
1999, p. 198).

Tal relação com a tecnologia é, segundo o crítico, um ponto interior a um


problema mais geral do discurso Cageano, ao qual Kahn refere-se sob o título

8
A este respeito, cumpre notar a enorme influência que o pensamento de Cage exerceu, tanto
no campo da criação e experimentação musical, quanto em um campo mais expandido das
práticas artísticas. O pensamento e as práticas de criação realizadas por este compositor são
muito frequentemente referidos a título de abertura de diversas vias de ação artística,
conduzidas a título de experimentação do som e da escuta. Para exemplos concretos, ver, no
âmbito da música, o trabalho da compositora Pauline Oliveros; e no âmbito das artes
performáticas, ver o trabalho do grupo Fluxus, especialmente os 14 concertos realizados entre
1 e 23 de setembro de 1962 em Wiesbaden, nos quais foram performados trabalhos de Cage,
inclusive.
9
Com relação ao tema da “vida interna a cada objeto” no pensamento de Cage, ver Kahn,
1999, p. 196-197. Sobre a formulação da “vida interna” como dimensão acessível mediante
procedimentos e tecnologias adequadas, ver o exemplo da “cinza” [ashtray] na conversação
entre Cage e Daniel Charles (Cage; Charles, 2000, p. 220-21) citada em Kahn (1999, p. 196). A
mesma afirmação é encontrada no texto O futuro da música: “dentro de cada objeto,
naturalmente, um vívido processo molecular está em operação, mas para ouvi-lo, precisamos
isolá-lo em uma câmara especial” (Cage, op. cit.).

22
de “silenciamento do social” (Ibid., p. 188-189) e “das tecnologias de
comunicação” (Ibid., p. 199). Para o crítico, o posicionamento da panauralidade
como ontologia do som e da escuta está fundado sobre tal silenciamento.
Douglas Kahn entende, portanto, a panauralidade Cageana teria como
correlato um silenciamento do caráter social dos sons, deixando impensados
os ruídos “afetivos, culturais e políticos” (Ibid.) em favor de um discurso que
postula o mundo como música e todos os sons como potencialmente musicais.
Para este autor, a “figura ubíqua do som musical” (Ibid., p. 196) silencia
o fato de que os sons não são instâncias puras “em si mesmas” (Cage, op. cit.),
mas meios materiais através dos quais se articula uma máquina social com sua
técnica, seu regime de poder e suas estratégias de conservação de hábitos e
modos de vida dominantes. Assim, Kahn entende que as particularidades dos
diferentes tipos de ruído social teriam sido neutralizadas mediante a
“totalização indiferenciada” (Kahn, 1999, p. 199). Tal totalização indiferenciada
implicada na panauralidade teria produzido uma virada ainda insuficiente em
relação à auralidade, pois suprime questões relativas a particularidades da
ordem da técnica e das tensões sociais relativas ao uso do som. Para Kahn,
Cage

não incorporou o social ou o ecológico (...) dentro da materialidade


imediata dos sons, mas apenas simulou seu alcance e complexidade
através de uma totalização indiferenciada (Ibid.).

Assim, o autor posiciona sua crítica à imagem que Cage constrói do


mundo como uma espécie de tecido feito de som musical ubíquo, localizando-a
duramente com uma espécie de variação sobre um velho pensamento (a
“música das esferas”10), e conclui com uma consideração a respeito da “surdez
do próprio Cage” em meio ao espaço de escuta que ele mesmo formulou:

E o mais importante, a surdez do próprio Cage com relação a todo


este som inaudível – isto é, sua inabilidade em escutar o significado
do som – implicou em uma esvaziada complexidade do que poderia
ser ouvido em qualquer som em si. Consequentemente, sua
elaboração da panauralidade e da onipresença sônica foi

10
“sua música de objetos, matéria e ar aconteceu de estar ao mesmo tempo em todos os
lugares e inaudível, e seus sons ouvidos apenas através de uma fé na tecnologia, o situaram
quadradamente em uma herança mística do ocidente estabelecida ao tempo de Pitágoras”
(Kahn, 1999, p. 199).

23
compensatória: um espaço preenchido por uma dispersão da
densidade do social e do ecológico (ibid.).

Tem-se, então, o espaço da panauralidade como espaço de uma


totalização na qual se percebe uma imagem do mundo como coisa dada à
escuta, esperando por atos de escuta, mas que, entretanto, se pretende
esvaziada de questões relativas à subjetividade, e de toda a carga de
problemas implicados ao nível da produção relacional e social de subjetivação.
Assim, a crítica de Kahn a Cage apoia-se no argumento de que, embora a
panauralidade tenha funcionado como um operador de abertura de vias de
ação no âmbito das práticas de criação artística de meados do século XX em
diante, ela porta consigo como efeito colateral uma “dispersão da densidade do
social” (Ibid.) como a sua própria “surdez” (Ibid.).
É preciso ressaltar, no entanto, que a própria exigência de engajamento
social dirigida a artistas é um artefato cultural historicamente e geograficamente
circunscrito. Tal exigência diz menos respeito à obra musical e artística de
Cage, e mais a uma disposição epistêmica a desdobrar o tema da auralidade
mediante outra imaginação política.

1.3. Uma questão de escala

Na última seção, vimos que o “silenciamento do social” (Kahn, op. cit.)


constitui um efeito colateral da panauralidade como paradigma da escuta. Tal
paradigma consiste em posicionar a auralidade como base de uma narrativa
pan-musicológica, dispensando a possibilidade de a escuta operar como
conceito potencialmente desdobrável com relação a problemas de ordem
política. A panauralidade é aí denunciada como uma espécie de estética
segundo a qual as noções de “som”, “música” e “escuta” são reunidas em um
movimento conjunto que encarna e ressuscita o ideal moderno de
“autonomia”11.
Assim, a sugestão muitas vezes evocada, dirigida ao ouvinte como um
convite a “deixar os sons serem eles mesmos” (Cage, 1961, p. 10; 61)
consistiria, no entender do crítico, em uma modo de engajar a auralidade que
11
Rodolfo Caesar (2009) ressalta este ponto em sua leitura a respeito da querela aqui em
questão.

24
tem como efeito colateral uma neutralização do alcance epistemológico e, no
limite, das possibilidades de ação criativa com relação à escuta. A este ponto, é
preciso ressaltar que a crítica de Kahn não apaga – e sequer ofusca – a
singularidade do trabalho de Cage no âmbito da prática e da produção de
pensamento artístico. Mas ela pode nos ser útil em um ponto específico: pode
ajudar-nos a não entoar o coro de “uma multidão de imitadores” (Deleuze;
Guattari, 1991, p. 191) de Cage, replicando uma ladainha mais ou menos vaga
segundo a qual “todo som é música”12.
A partir da crítica realizada por Kahn, portanto, para quem o
“silenciamento do social” consiste em uma manobra de totalização
universalizante, podemos concluir que tal totalização silencia também o jogo
variável e problemático da especificidade. Há algo da mundaneidade da escuta
que se perde enquanto permanecemos imersos no registro de uma
panauralidade com ares de ontologia, postulando o mundo como
potencialmente “musical”, e que prescreve a escuta como atividade de
contemplação dessa “música” inaudita. Esta crítica é aqui mencionada por
duas razões específicas: em primeiro lugar, porque não é comum encontrar
críticas a John Cage feitas por quem conhece sua obra; e em segundo lugar,
porque ela coloca em cena uma questão de escala. Com efeito, a crítica de
Kahn não toca a obra Cage, nem as vias de criação que ela abriu. O que
interessa aqui é o fato de ela abrir outra escala de questões relativas aos
agenciamentos em que são mobilizados som e escuta.
Por outro lado, a própria crítica de Kahn pode ter, ela mesma, um ponto
surdo, não? Vai vendo.

1.4. Silent Prayer, entretanto

Entre 1948 e 1952, isto é, “no tempo entre Silent Prayer e 4‟33‟‟ ”
(Kahn,1999, p. 191), foram cogitados diferentes modos de colocar em prática a
ideia de uma possível “peça de silêncio”13. Em 1948, em uma conferência

12
Neste sentido, vale conferir, por exemplo, o trabalho que Seth Kim-Cohen (2013) faz a
respeito de produções artísticas que se justificam em termos de produtores de “ambiência”,
mediante um discurso de “imersão” sensorial.
13
Ver a informação a respeito de “Silent Prayer” na descrição de 4‟33‟‟ no endereço:
<http://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=17>.

25
intitulada “Confissões de um compositor”14, Cage menciona esta peça que ele
tem em mente:

(...) enquanto esse desejo existe em nós, por novos materiais, novas
formas, novo isso e novo aquilo, precisamos buscar satisfazê-lo. Eu
tenho, por exemplo, vários desejos (dois podem parecer absurdos,
mas os levo a sério): em primeiro lugar, compor uma peça de silêncio
ininterrupto e vendê-la para a Muzak Co. Ela teria três ou quatro
minutos e meio de duração – sendo estas as extensões padrão da
música “enlatada” – e seu título seria a Silent Prayer. Ela abrirá com
uma única ideia, a qual tentarei fazer tão sedutora quanto a cor e a
forma e a fragrância de uma flor. O final chegará imperceptivelmente
(Cage, 1948).

4‟33”, o trabalho mais célebre de Cage, foi elaborado no contexto de


uma especulação em torno da ideia de uma “peça de silêncio”. Essa
especulação articula uma rede de referências muito diferentes entre si,
incluindo a relação de Cage com o pensamento Zen, a visita à câmara
anecóica, a intenção de situar a peça em relação ao universo do mercado de
“música enlatada” (Cage, op. cit.) cujo representante paradigmático à época
era a empresa Muzak15.
Dois anos antes da publicação Noise, Water, Meat, Douglas Kahn (1999)
publicou um artigo acerca da obra de Cage, organizado em torno das ideias de
“silêncio e “silenciamento”16. O artigo apresenta uma referência que não
aparece no texto publicado dois anos depois, e que nos é particularmente
interessante aqui. Ao comentar a relação entre a duração de 4‟33‟‟ e a
duração padrão do tipo de música vendida pela Muzak, Kahn aproxima a ideia
de criação da Silent Prayer (Cage, 1948) à prática artística do trabalho com
ready-made posta em cena no mundo da arte por Marcel Duchamp. Para Kahn,
Silent Prayer é análoga a um ready-made específico de Duchamp:

É óbvio que 4'33" é apenas três segundos acima do limite de duração


da música enlatada e, embora muita coisa tenha acontecido nos
quatro anos entre as duas peças, se foi realmente um acaso o fato de
ele ter chegado finalmente a esta duração, então foi pelo menos um

14
A composer‟s confession (Cage, 1948). Disponível online no endereço
<https://www.nws.edu/JohnCage/AComposersConfession.html>.
15
A Muzak foi uma corporação norte-americana pioneira e paradigmática no comércio de
“música de fundo”, também conhecida como “música ambiente”, “música de elevador”, ou,
segundo os termos do discurso da própria empresa, “áudio arquitetura”. A corporação foi
comprada pela canadense Mood Media em 2011 por 345 Milhões de Dólares norte-
americanos.
16
John Cage: Silence and Silencing (Kahn, 1997).

26
momento de acaso objetivo, involuntariamente, no sentido surrealista
deste termo. O fato de ela ser enlatada remete aos ready-mades de
Marcel Duchamp, cujo trabalho era bem familiar a Cage. Embora
Duchamp tenha transposto um objeto produzido em massa para
dentro de um local de arte, enquanto Cage queria situar um objeto de
arte de silencio enlatado junta a outras latas na concha de Muzak
direcionado a um público restrito, a Silent Prayer pode ser pensada
como uma versão musical de Air de Paris, o ar engarrafado de
17
Duchamp (Kahn, 1997, p. 571) .

Deste ponto de vista, assim como em 4‟33‟‟, em Silent Prayer Cage teria
colocado em vizinhança o silêncio como Ideia e a prática artística como crítica
institucional. No entanto, em vez de dirigir-se ao mundo da arte, dirige-se ao
mundo da “emoção sob medida” (Garofalo, 2010, p. 746)18.
Cumpre ressaltar que Silent Prayer existe enquanto ideia, foi enunciada
em uma conferência, a qual também faz parte da obra de Cage, ou do texto-
Cage, e que, portanto, a faz persistir enquanto um trabalho conceitual no qual a
criação de uma peça de silêncio diria respeito ao dispositivo Muzak como
fornecedor de música programada e vendida para clientes específicos que
lidam com concentração de pessoas (escritórios, hospitais, consultórios,
shopping centers).
A Muzak, por si só, diz respeito a questões relativas ao uso da Música. E
especificamente um uso em termos de planejamento e gestão de um espaço 19.
Como veremos detalhadamente na parte a seguir, Muzak é pensamento
utilitarista sem problemas em sê-lo. Sem dores de consciência. É uma
expressão significativa da relação entre Razão instrumental e música. Uma
apreciação mais demorada do dispositivo “Muzak” permite compreender que
trata-se de uma questão de política, de mercado, de ecologia, e de uso da
música segundo demandas de administração de espaços e de pessoas.
Fica, então, em suspenso, uma questão relativa à Silent Prayer como
obra de arte conceitual, a qual se endereça diretamente a uma nova forma
paradigmática de uso pragmático da música. Esta segunda via de atualização
possível da “peça de silêncio” persistiria como um trabalho de arte conceitual

17
Ver <http://www.douglaskahn.com/writings/douglas_kahn-cage_silence_and_silencing.pdf>.
18
Refiro-me à expressão “emotion by design”, utilizada pelo discurso publicitário da Muzak
(Ibid.).
19
“A Muzak é uma forma de arquitetura ou design sonoro, e como todas as formas de design,
ela é criada e usada tendo em mente um propósito estético e social específico” (Sterne, 2005,
p. 6).

27
que diz respeito diretamente à música como fato político, no sentido de ser
mobilizado junto a públicos específicos20 e segundo demanda de mercado.
Deste ponto de vista, a ideia especulada em termos de criação de uma
“peça de silêncio” ganha uma via de desdobramento que não corresponde à
narrativa da “panauralidade” em torno da qual a crítica de Kahn é elaborada.
Ao endereçar-se ao âmbito do uso pragmático e calculado da música, o
trabalho situa o problema da escuta fora do registro de uma panauralidade
cósmica e ontológica do som “em si mesmo”, dirigindo-o diretamente ao
contexto do som como produto do cálculo racional e do planejamento
estratégico.
Desse ponto de vista, temos aí uma linha de virtualidade através da
qual, em vez de silenciar o social e as tecnologias do áudio, o que a “peça de
silêncio” faz, ao contrário, é coloca-los a nu. Além disso, a linha virtual aberta
por Silent Prayer vai também à contramão da predominância da noção de
“deixar os sons serem eles mesmos” no interior do discurso do próprio Cage
(op. cit.).
Fica, então, no ar (duchampiano), a questão a respeito de se em Cage
há uma só, ou mais de uma “panauralidade”. Uma só, ou mais de uma
panauralidade? É sabido que o modo de existência de um ready-made não tem
a ver com uma suposta essência de uma coisa, mas justamente ao modo pelo
qual a existência de uma coisa se modifica no contexto de um uso específico.
No ready-made, ontologia e pragmática se encontram: de acordo com o uso e
em um contexto específico, um objeto pode ou não ser “arte”, ou pode ou não
ser um objeto ordinário, pode ou não ser uma arma. Seu modo de existência é
definido, portanto, de modo pragmático, uma vez que a existência de algo se
estabelece no seio de um agenciamento particular. Deste ponto de vista, não
nos encontramos necessariamente no interior de uma panauralidade na qual o

20
A relação entre Muzak e públicos específicos ou restritos é expressa já no texto de Kahn
(1997, p. 571) por meio da expressão “narrow-casted Muzak shelf” na citação acima, referindo-
se a uma “concha de Muzak” que é “direcionada a um público restrito” [narrow-casted].
“Narrowcasting” é um termo de marketing que tem como sinônimos “Niche Marketing” e “Target
Marketing”, e refere-se a uma estratégia de disseminação que visa alcançar públicos
específicos e restritos. O oposto literal de “Broadcasting”. Para uma descrição técnica e
detalhada do termo e de contextos de uso desta estratégia, Ver o artigo Narrowcasting: an
Empirical Performance Evaluation Study (Legendre et al., 2008). Disponível online no endereço
<http://www.lenders.ch/publications/conferences/chants08.pdfhttp://www.lenders.ch/publication
s/conferences/chants08.pdf>.

28
som existe “em si mesmo” sob a forma da vibração física, mas enquanto
agenciado. Portanto, na pragmática do ready-made, as noções de som e
escuta aparecem sob o signo da especificidade de um uso.

E se assumirmos o som como o suporte material de relações sociais,


para então reposicionar a escuta no contexto de uma problemática ecológica,
epistemológica e política? Esta questão é tratada na segunda parte deste
capítulo, na qual direcionamos a atenção especificamente à Muzak, procurando
os traços que fazem do modelo de negócios desta empresa um dispositivo
racional que engaja música e audição de um modo particular e segundo
estratégias variadas.
Na seção seguinte, direcionamos a atenção à Muzak. Na parte a seguir,
veremos que a Muzak é, também, uma questão de “panauralidade”. Trata-se
de um dispositivo que coloca em cena, de um modo próprio, uma situação de
submersão sensorial e ubiquidade sonora21. Veremos, no entanto, que trata-se
de uma panauralidade distinta daquela (mística e cósmica) que serve de base
da crítica de Kahn a Cage, mas de uma panauralidade produzida segundo
inflexões políticas e econômicas. Uma apreciação mais cuidadosa da Muzak
permite entendê-la como sendo, ao mesmo tempo, um dispositivo de poder
22
(Foucault, 1971; 1975; 1977) e uma questão de ordem ambiental. E,
sobretudo, uma empresa de uso racional do som, da escuta e da música que
nos permite compreender a passagem de um regime disciplinar a um regime
de controle da auralidade.

21
Note-se que, nesta tese, as noções de “ubiquidade sonora” e “áudio ubíquo” não são
equivalentes. A distinção é explicitada na quarta parte deste capítulo.
22
Endossamos aqui o entendimento de Michel Foucault, para quem um dispositivo é “um
conjunto heterogêneo constituído de discursos, instituições, arranjos arquitetônicos, regras e
leis etc.”. O conceito de dispositivo remete a uma rede heterogênea de ditos e não-ditos. Em
sua análise, Foucault se interessa por dispositivos “disciplinares”, noção que foi retomada e
desdobrada por Deleuze (1990) e Agamben (1997), sendo em ambos os casos desenvolvido
na direção de uma concepção “espectral” (Agamben, 1997) do poder, entendido, não mais pelo
confinamento, mas por operações de “captura” e “modulação” (Deleuze, 1990).

29
Figura 1: Ampola contendo 50cc de ar de Paris. In: O cartão surrealista - primeira série, 1937.
Litografia planográfica, impressa em tinta preta. 14,2cm x 9,1. Fonte:
<https://cs.nga.gov.au/Detail-LRG.cfm?IRN=196826>.

30
Parte 2

Muzak e submersão aural

31
Em posse da então recém-nascida técnica fonográfica o século XX,
estava destinado a ser palco de transformações materiais nunca antes
experimentadas em termos de meio-ambiente sonoro. Um determinado
modelo de negócios baseado em racionalização instrumental do espaço
acústico viria desempenhar um importante papel nesse processo. Nesta seção,
veremos alguns pontos da história da empresa Muzak, e de sua trajetória
particular de articulação de um modelo de administração logística do humano,
no qual a “música” é integrada de modo orgânico a um sistema mais geral de
gestão do humano. Tal sistema pode operar, como veremos, tanto sob a forma
da disciplina como a do controle. A passagem entre um regime de gestão da
auralidade baseado em estratégias de disciplina a um regime baseado em
estratégias de controle será apreciada mediante a leitura de Steve Goodman
(2010), Eldritch Priest (2013) e de peças do próprio discurso publicitário da
empresa em questão. Em companhia desses documentos, veremos que a
Muzak pode ser lida como uma questão de ordem ambiental, e também como
uma inflexão significativa no âmbito das tecnologias de administração que
desempenhadas em forma de som planejado.
Ao longo de mais de cinco décadas de atuação, a Muzak tornou-se a
“marca” paradigmática em termos de planejamento, produção e comércio de
música a ser tocada em ambientes tais como escritórios, hospitais, lojas, salas
de espera, e todo tipo de ambiente de concentração humana. Fundada por um
general do exército norte-americano e inventor da técnica de telefonia por
multiplexação de sinais23, a empresa que viria a ser o paradigma da “música de
fundo” [background music] no século XX surgiu como uma veiculação prática e
oportuna das possibilidades desta técnica. A multiplexação permitia transmitir
sinais de rádio por uma linha telefônica, mas sem impedir a possibilidade de
realizar ou receber chamadas. Assim, música e anúncios poderiam ser
entregues a domicílio, mediante assinatura. Foi exatamente este modelo de
negócio que o general Owen Squier formulou, batizando-o de “Wired Radio”
(“Radio a cabo”).

23
Trata-se do general George Owen Squier. Com relação à multiplexação de sinais, trata-se,
em linhas gerais, de uma técnica de combinação de dois ou mais canais de informação em um
meio de transmissão comum. Ver <http://ieeexplore.ieee.org/document/4511639/?reload=true>.

32
A companhia Wired Inc. – formato embrionário da Muzak – dedicava-se
“empregar linhas elétricas para transmitir noticiários, música, palestras,
entretenimento e anúncios publicitários diretamente para domicílios” (Husch,
1984, p. 57). Entretanto, diante das variações infraestruturais, legais e
competitivas que acometeram a técnica de transmissão radiofônica ao longo da
década de 1920 nos Estados Unidos24, Squier se viu forçado a reformular sua
estratégia de posicionamento no mercado, uma vez que o consumidor médio já
conseguia acessar transmissões radiofônicas por via aérea, dispensando
cabos e taxa de assinatura. A mudança consistiu na reorientação da empresa
na direção de fornecer música para clientes comerciais, em vez de ambientes
domésticos. Nesta reorientação do negócio, e pegando carona na popularidade
da marca “Kodak”, Squier modificou o nome do serviço para “Muzak”.
O general fundador da Muzak faleceu em 1934. Após sua morte, a
marca foi comprada pela Warner Brothers e “catapultada em empreendimentos
maiores” (Lanza, 2004, p. 43). Conforme afirma Joseph Lanza (Ibid.), neste
contexto entrou em cena “um triunvirato de empresários ambiciosos e
escorregadios: Waddil Catchings, Allen Miller e Willian Benton”, dentre os quais
“a grande estrela foi Benton, um especialista em relações públicas que foi
destinado para um cargo de senador dos Estados Unidos em Connecticut”
(Ibid., p. 44). Em seu livro “Elevator Music: a surreal history of Muzak, easy
listening and other moodsong”, Lanza (2004) descreve em detalhes a trajetória
de Benton e do posterior desenvolvimento estratégico da Muzak sob sua
regência, o qual consistiria, sobretudo, no planejamento e na produção do
próprio conteúdo fornecido pela empresa.
Este é o contexto de emergência do programa que foi nomeado
“Progressão de Estímulo” (Stimulus Progression), o qual inseriu um ingrediente
inédito no âmbito do nascente mercado de fornecimento de “música de fundo”.
Este programa consistia, não somente da reprodução de música, mas da
reprodução organizada segundo um critério de progressão de um “valor de
estímulo”25. O Stimulus Progression tornou-se uma espécie de paradigma do

24
Ao fim da década de 1920, um estado de “caos” já se constatava no ambiente das ondas de
rádio transmitidas por meio aéreo. O mercado de transmissões radiofônicas começou a ser
financiado por publicidade, e, portanto, disponibilizado gratuitamente ao consumidor caseiro.
<http://xroads.virginia.edu/~ug00/3on1/radioshow/1920radio.htm>.
25
Ver a Figura 4, a seguir.

33
modelo de ação da empresa dentre as décadas de 1950 e 1980, mobilizado
frequentemente no discurso publicitário da mesma, e depois produzido e
formato de álbuns26. Conforme se lê, por exemplo, no verso do LP lançado em
1976 com o título Stimulus Progression, esta estratégia de ação remete a um
planejamento em que as peças de música são organizadas

em grupos de 15 minutos, começando pelo mínimo de estímulo e


avançando para as seleções mais estimulantes. O resultado é uma
sensação de impulso e mudança, projetado para mitigar tensão,
27
tédio, melancolia e fadiga .

A passagem acima apresenta uma característica marcante do discurso


assumido pela Muzak, segundo o qual a música é sempre posicionada como
uma ferramenta funcional. Conforme se verifica em diversas instâncias da
manifestação pública da empresa, seja nos discos de demonstração, seja nos
anúncios publicitários, a “música” é tomada sempre como algo que produz
efeitos específicos no contexto de usos específicos. Tal abordagem pragmática
da música reveste-se de um discurso cientificista que merece ser visto de
perto. No mesmo LP Stimulus Progression, consta que

a música tem sido chamada de linguagem universal. Acredita-se que


tenha funcionado como meio de comunicação bem antes da sua
evolução como forma de entretenimento. Na verdade, Darwin, Binet e
outros teorizaram que a música precedeu a fala como meio de
comunicação. Salk, Benedict, Thompson e outros pesquisadores
demonstraram o poder da música para afetar a pressão arterial,
batimentos cardíacos, pulso, metabolismo e energia muscular. A
música pode influenciar o corpo, a mente e as emoções. A MUZAK
NÃO É MÚSICA DE ENTRETENIMENTO. Utilizando a música como
matéria-prima, a MUZAK especializou-se em aplicações psicológicas
e fisiológicas de música para funções que não são entretenimento.
Por sua própria natureza, a música de entretenimento requer uma
escuta ativa e um envolvimento inteligente. MUZAK é diferente;
sendo especificamente projetada para funcionar em um nível
28
secundário, é "ouvida, mas não escutada .

Como se pode ler na passagem acima, mesmo a Muzak tem a sua teoria
sobre a distinção entre ouvir e escutar, bem como uma espécie de gramática
dos afetos, e uma abordagem cientificamente orientada sobre a música como

26
Informações a respeito dos álbuns podem ser encontradas no endereço
<http://muzakarchives.com/the-archive/>.
27
Stimulus Progression, Muzak Co., 1976.
28
Ibid.

34
“matéria-prima”29. O texto esforça-se em deixar claro o que a Muzak não é –
“não é música de entretenimento” –, para afirmar sua própria ação como uso
racional (“aplicações psicológicas e fisiológicas”) da música para funções
outras que a de entretenimento. Tal função corresponde àquilo que seria,
segundo o discurso da empresa, uma necessidade de administração,
correspondente à demanda por ordenação racional e pragmática de ambientes
de convívio. A Muzak se inscreveu oportunamente neste filão de mercado,
aberto no contexto da era fonográfica30. Ainda no mesmo álbum, consta que:

Muito mais que um nome, MUZAK liderou o uso exclusivo da música


chamada música funcional. Desde 1934, a MUZAK foi pioneira e
desenvolveu esse método de som para humanizar ambientes feitos
pelo homem. Mais de quarenta anos de pesquisa, teste e
desenvolvimento contínuos têm feito o Progressão de Estímulo um
sistema prático e barato para o avanço das áreas onde as pessoas
31
trabalham, compram e descansam .

Autodeclarada como método sônico para “humanizar ambientes”, como


vimos acima, a empresa desenvolveu seu programa Progressão de Estímulo
mediante reiteradas afirmações de seu serviço como produto de um cálculo
racional. De acordo com o discurso publicitário da empresa, “Muzak” não é
apenas “música de fundo”, “música de elevador” ou “música de trabalho”, ela é
também um modo de racionalização e ocupação do espaço acústico – ela é
“um ambiente” (ver figura 2). A este respeito, são comuns, por exemplo,
anúncios publicitários nos quais a empresa afirma que Muzak é “mais que
música”32.

29
A distinção entre “ouvir e escutar”, isto é, entre modos mais ativos e modos mais passivos
de audição é uma tópica constante em discursos sobre “escuta”.
30
A expressão “era fonográfica” é utilizada aqui em referência a um período na história
particular da espécie humana. Em uma acepção já adotada no campo dos estudos musicais, o
termo fonografia “pode ser tomado para definir um período em nossa relação com a música,
um período marcado por um distinto conjunto de atitudes, práticas e instituições tornadas
possíveis por uma tecnologia particular, o fonógrafo” (Rothenbuhler; Peters, 1997, p. 242). No
entanto, optamos aqui pela expressão “era fonográfica” para situar a ideia de que a “fonografia”
não se reduz a um período relativo à história da música ocidental, mas à história da própria
espécie humana. Neste sentido, o termo “era” remete aqui a uma concepção de tipo
“geológica”, pela qual a fonografia é posicionada, tanto como um segmento interno à ideia de
“antropoceno”, como um conceito que diz respeito às condições materiais da vida e do
pensamento humano.
31
Ibid.
32
Este slogan veio a aparecer na capa de um dos discos lançados pela empresa em 1981. O
disco pode ser escutado no endereço <http://muzakarchives.com/more-than-music-an-
environment/>.

35
Figura 2: Detalhe da capa do álbum “Mais que música. Um meio-ambiente”, publicado em
1981. O álbum pode ser escutado em <http://muzakarchives.com/more-than-music-an-
environment/>.

Tal ênfase no caráter “científico” do tipo de produto e serviço veiculado


pela empresa passou, posteriormente, a ser formulado em termos de pesquisa
e testes em laboratório, taxas expressas em porcentagem, e todo um aparato
discursivo dedicado a estabelecer como capital o “know-how da Muzak”33.
Devido ao grau explícito de cálculo racional, o tipo de gestão do espaço
acústico e da auralidade proposto pela empresa pela via de modulação
sensorial e afetiva ganhou uma má reputação em diferentes ciclos da opinião
pública34. Quando, por exemplo, a marca foi comprada em 2011 mediante a
quantia de 345 Milhões de Dólares norte-americanos pela empresa Canadense
“Mood Media”35, noticiou-se a esperança, por parte da compradora, de que a
má reputação da Muzak fosse “aposentada”36.

33
Ver o texto da figura 3, página seguinte.
34
Hervé Vanel (2013, p. 46-47) enfatiza este ponto: “o nome muzak tornou-se um clichê
poderoso e adaptável. Ele serve igualmente bem para menosprezar um compositor („o som que
você faz é muzak para os meus ouvidos‟) e para expressar desprezo pela “arte sem sentido”,
derivando do cânone formalista em Clement Greenberg („Muzak visual‟)”. A frase “o som que
você faz é muzak para meus ouvidos” é retirada da canção “How do you sleep” (in: “Imagine”,
Apple, emi, 1971), de John Lennon, em referência às composições de Paul McCartney. Por sua
vez, a expressão “muzak visual” refere-se à descrição que Lucy Lippard faz das pinturas de
Jules Olinski. Ver Vanel, 2013, p. 154.
35
Trata-se de uma multinacional formada a partir da incorporação de empresas diversas do
ramo de música, marketing e tecnologia. Seu slogan é “colocamos as pessoas com vontade de
comprar” < https://us.moodmedia.com/>.
36
. Ver: <https://www.huffingtonpost.com/2013/02/06/muzak-elevator-music-staple-lose-name-
mood-media_n_2630440.html>.

36
Figura 3: Fonte: Revista Forbes, 15 de Maio de 1969, p. 45. Disponível online no endereço:
<http://www.stiftelsen314.com/images/Muzak.jpg>.

37
Não nos confunda com música de fundo. Cada peça de música ordinária afeta as
pessoas... para bem ou para mal. Cientistas provaram isto. Você também...quando a música te
fez alerta, ou relaxado...feliz ou triste...ou mesmo com fome.
A Muzak® emprega este conhecimento para funcionar cientificamente. Guiado por sua equipe
de psicólogos e conselheiros científicos mundialmente reconhecidos, a Muzak usa a música
como matéria prima para criar ambientes desejáveis e produzir efeitos pré-determinados. A
Muzak é som fruto de engenharia. É uma ferramenta de gestão. É isto que faz da Muzak mais
que música. Em um escritório ou instalação industrial, ela pode significar menos tempo
desperdiçado, menos fadiga, maior produtividade. Em um hospital, menos ansiedade e tensão.
Em uma loja de varejo, vendedores mais educados e mais bem humorados, bem com
consumidores relaxados que podem permanecer mais tempo na loja e comprar mais.
O que é a Muzak? A Muzak é produzida em nossos próprios estúdios, empregando
arranjadores, maestros e músicos de ponta para garantir estrito controle de qualidade. É uma
combinação feita de sons, andamento, ritmo, orquestração, instrumentação, modalidade e
dinâmica cientificamente controlados. Isto é, a batida, a levada, número de instrumentos, tons
maiores ou menores e o aumento ou diminuição de volume. Diferentemente da música
ordinária, a qual demanda atenção, você aprecia Muzak subconscientemente; você não a
“escuta” ativamente. Ela não produz distração, pois os fatores que captam atenção foram
evitados.
A Muzak é sequencialmente programada. A Muzak é planejada em segmentos de 15
minutos, e arranjada em uma ordem pré-determinada. Cada segmento termina em um nível
maior de estímulo do qual começou, para dar uma elevada psicológica e um senso
subconsciente de movimento para frente. Nós consideramos fatores como familiaridade. É por
isto que a Muzak é contemporânea. De fato, dentre as 50 músicas mais tocadas em rádios
hoje, 75%, já são feitas de gravação e programação. Em nossas operações padrões, tocamos
um programa diferente a cada dia, 365 dias por ano (o que é outro motivo pelo qual não
gostamos de ser confundidos com música de fundo ordinária que repete a si mesma dia após
dia).
O que a Muzak pode fazer? A Muzak pode afetar o comportamento ambiental e
humano no mundo dos negócios e da indústria. Por exemplo: a curva de eficiência em um
escritório cai em períodos intermediários da manhã e da tarde. A Muzak programa uma “curva
de estímulo” contra este fato e eleva este nível. As seleções de Muzak são classificadas de -8
a +8 em valor de estímulo e são programadas sequencialmente para atender a requisitos de
gestão.
Relatórios de empresas assinantes indicam que a Muzak cortou a taxa de ausência
entre 5% e 10%, reduziu erros operacionais em 40%, aumentou a produção em 12%. Ela pode
reduzir atraso e tempo desperdiçado, o que por sua vez aumenta eficiência e produção. Em
uma instalação industrial, ela “dribla” o ruído irritante, tornando o trabalho mais prazeroso.
Empregados gostam da Muzak e vão para casa menos cansados.
Muzak em pesquisa vigilante. Cientistas da base militar de Aberdeen têm verificado a
eficácia do programa de estímulo ascendente da Muzak. Os sujeitos de teste foram membros
das forças armadas que examinavam instrumentos por horas a cada vez. Com Muzak
cientificamente programada, eles mostraram maior estado de alerta e com respostas
significativamente mais rápidas do que com música tocada aleatoriamente.
Em cardiologia, a Muzak está sendo usada para aliviar tensão e ansiedade entre
pacientes de cuidados intensivos. / Em escolas, a Muzak está trabalhando com professores
para melhorar comportamento e capacidade de aprendizagem de estudantes em vários níveis
de ensino. Em segurança, a Muzak desenvolveu programas para compensar a fadiga e
melhorar o estado de alerta de motoristas de automóveis e caminhões. / Na televisão, o know-
how da Muzak está sendo aplicado para influenciar a receptividade de espectadores de
comerciais de TV.
Na engenharia humana. O departamento de engenharia humana da Muzak fornece
serviços de consultoria em áreas tais como acústica, meio-ambiente, design de equipamentos
e fatores humanos. Estes são apenas alguns dos animadores novos campos nos quais a
Muzak está sendo pioneira para o futuro. / No mundo dos negócios e da indústria, a Muzak
tem provado um histórico de sucesso em atender a objetivos mensuráveis de gestão. Faça-nos
provar isso a você enviando-nos o cupom. Parte da prova é um álbum estéreo para você tocar
para convidados ou no escritório. Muzak® é mais do que música. Especialistas em
aplicações psicológicas e fisiológicas da música.

38
A má reputação que cai sobre a Muzak decorre do modo pelo qual esta
empresa auto declaradamente reposiciona características humanas vinculadas
ao lado supostamente “espiritual” desta espécie, como objetos de um saber
instrumental. Memória, linguagem, Razão, dentre outras noções que
historicamente são vinculadas à ideia de “humanidade” são aqui situadas na
contramão de ideais humanistas vinculados à música, ao mesmo tempo em
que se afirma, paradoxalmente, o objetivo de “humanizar” ambientes.
Ao posicionar o humano como alvo do cálculo racional, a Muzak recebe
de volta reações imbuídas de um humanismo mais ou menos explícito.
Entretanto, do ponto de vista do mercado e das práticas cotidianas de
consumo, a Muzak reina. Por esta razão, podemos afirmá-la como sendo uma
questão relativa à necessidade de uma reorientação epistemológica do
pensamento sônico na direção de uma perspectiva mais orientada à avaliação
de critérios relacionais – e, portanto, de caráter mais ético e pragmático – que
estéticos.
A Muzak age segundo uma lógica pós-humana – posicionando o
humano como efeito e peça de agenciamentos coletivos de padrões rítmicos,
melódicos, hormonais etc. calculados –, e, no entanto, se dispõe publicamente
em termos de um serviço dedicado à “humanização” mediante faixas
planejadas de som organizado. Tem-se aí uma situação paradoxal, em que se
articula uma prática na qual o humano é empregado como objeto,
acompanhado de um discurso no qual o humano é posicionado como sujeito.
Se a Muzak “não é música” – como enfatiza a própria empresa –,
perguntamos: que status tem uma peça de muzak? Ela é uma “obra”? Para
responder a esta questão, é preciso voltar ao paradigmático método da
“Progressão de Estímulo”, o qual foi a estratégia mestre da empresa durante
cerca de três décadas. Conforme se lê em diversos documentos, e inclusive
nos próprios álbuns de Stimuls Progression lançados pela empresa, uma peça
de muzak desempenha uma função no interior de uma organização temporal,
de modo que não há muito interesse em considerá-las isoladamente. É a lógica
da Progressão de Estímulo que interessa, e tal lógica é a estrutura ideal que se
atualiza através e entre unidades de muzak, ao longo de blocos de 15 minutos
de duração. Cada unidade de muzak serve à operação ideal e central que
consiste em uma sensação aumento de estímulo, de “movimento para frente”.

39
Portanto, embora a Muzak possa também ser lida como um problema de
natureza estética, o que ela expressa a nível sensorial são efeitos de uma
lógica de administração, a qual subjaz á parametrização dos elementos
“musicais” e à ordenação destes elementos conforme uma promessa e uma
demanda de eficácia. Com efeito, a audição de um dos álbuns planejados de
acordo com o “modo de progressão ascendente de estímulo” acompanhado
pela leitura do gráfico da página seguinte (figura 5) permite uma clara
compreensão mais clara do método de mitigação de “tensão, tédio, melancolia,
e fadiga” por meio de mudanças de métrica, andamento e instrumentação.
Neste ponto, convido os leitores e leitoras a escutar o álbum Stimulus
Progression 5 (1973)37, acompanhando o gráfico da página a seguir. Note que
os parâmetros relativos a andamento, métrica e instrumentação seguem uma
curva ascendente, junto a um curioso parâmetro de “valor de estímulo”
[stimulus value], a qual funciona aqui como a matriz axiomática do Stimulus
Progression, o núcleo desta organização racional de alturas, durações,
intensidade e timbre.

37
O álbum pode ser escutado nos links <http://muzakarchives.com/stimulus-progression-5/> e
<https://open.spotify.com/album/7esgkXWJqtf1UwoQMuNqCt#_=_>.

40
Figura 4: Gráfico de progressão de estímulo da Muzak. Fonte: <http://sfcitizen.com/blog/wp-
content/uploads/2009/07/walsh_big1-copy.jpg>.

2.1. Da Progressão de Estímulo à Modulação de Quantum

O método de agrupar blocos de 15 minutos de música segundo uma


orientação de crescer em andamento, instrumentação e volume sonoro foi a
forma paradigmática de ação da empresa até meados da década de 1980,
quando entrou em cena outra estratégia, a “quantum modulation”. Segundo
Steve Goodman (2010, p. 144), “a estratégia da Muzak de intervenção sônica
mudou, como resposta a um ambiente já sensorialmente saturado”. Em face às
novas condições materiais de um mundo já consumidor de vídeo caseiro, áudio
digital e walkmans38, a empresa reformulou sua estratégia de quantificação de
dados, bem como sua estratégia de posicionamento no mercado.
A estratégia que sucedeu à “Progressão de Estímulo” não consistia mais
em “otimizar” o espaço, aumentando produtividade e mitigando sensação de
fadiga, mas, como afirma Eldritch Priest, em dispor um “acompanhamento
sônico, cuidadosamente desenhado para permanecer abaixo do limiar de
percepção comum” (Priest, 2013, p. 168). A diferença entre estas duas lógicas
operacionais se passa ao nível do modo como cada uma delas se relaciona

38
O “Video Home System” (VHS) foi lançado no mercado em 1976; o toca-fitas portátil
“Walkman”, em 1979; e o “disco compacto” de áudio digital (CD), em 1982.

41
com a percepção e sensações ordinárias do humano ao longo do tempo. De
um lado tem-se “progressão”, de outro, manutenção de um estado de
homogeneidade e continuidade afetiva. O paradigma, agora, passa a ser o de
“manter um platô de intensidade musical” (Goodman, 2010, p. 145)39. Ao tratar
da diferença entre os dois modos paradigmáticos de atuação da Muzak, a
“progressão de estímulo”, e a “modulação de quantum”, Priest lembra o ponto
já ressaltado por Goodman. Observe:

Diferentemente da progressão de estímulo, cuja lógica girava em


torno da manipulação do humor de um indivíduo durante um longo
período de tempo, mediante introdução gradual de uma música mais
enérgica, a modulação de quantum concentra-se na produção de
continuidade, e "mantendo um fluxo que não varia em intensidade".
Enquanto a progressão de estímulo pode ser pensada como a
criação de uma onda de energias musicais sobre as quais a
afetividade de uma pessoa cavalga, a modulação de quantum pode
ser entendida como a geração de homeostasia em virtude da maneira
como algumas músicas compartilham uma afinidade intensiva (Priest,
2013, p. 169-170).

Tendo ressaltado a distinção em termos de organização de um perfil


temporal, Priest ressalta a estratégia da “modulação de quantum” como uma
resposta da Muzak ao modo como esta empresa entende o modus operandi de
um ouvinte médio. A este ponto, o autor descreve o padrão de escuta
estrategicamente adotado pela Muzak no planejamento de sua nova estratégia
de operação. O trecho a seguir apresenta uma formulação particularmente
interessante do modus operandi da relação estética em questão:

Em certo sentido, a modulação de quantum é a resposta da Muzak à


maneira como esta postulou que ouvintes contemporâneos estão
mais comumente ouvindo música da maneira como eles leem sinais
de trânsito - ou seja, de passagem. É provável que as pessoas não
permaneçam com música o tempo suficiente para serem afetadas
(seus movimentos ou humor) por mudanças progressivas ou
progressivas no ritmo, melodia e ritmo. A modulação agora vem em
pacotes discretos, em "quanta". O que acontece, especificamente do
ponto de vista de Muzak, é que escuta em pacotes “prepara” a
percepção; isto é, a audição e a atenção seguinte – e
presumivelmente o desejo – do ouvinte são condicionados pelo
ensaio não-consciente e pela potencialização da percepção durante o
que os psicólogos chamam de "attentional blink". Aqui, os micro

39
Observe que, aqui, há um esvaziamento de todas as possíveis conotações positivas que a
expressão “platô de intensidade” pode ganhar. E isto porque o elemento intensivo da
experiência aural é aqui capturado e mobilizado segundo uma lógica de gestão.

42
eventos que povoam essa pausa fracionada na consciência têm a
40
capacidade de modular a formação de uma percepção por vir (Ibid.) .

Goodman, por sua vez, entende a situação como referente a uma lógica
de controle atmosférico, em continuidade com o que o filósofo Gilles Deleuze
caracterizou como sendo a passagem entre as sociedades disciplinares e a
sociedades de controle41:

A Muzak, nesse sentido, fornece um microcosmo sônico do que


Deleuze descreveu como a mudança das sociedades disciplinares
para as sociedades de controle. A partir da vigilância da progressão
de estímulo, a qual constituiu uma forma inicial de disciplina sônica
pela Muzak, até a horizontalidade de um pano de fundo de controle
atmosférico na modulação de quantum, a qual já não precisa corrigir
diretamente a ação individual. A modulação de quantum afeta o
humor ao invés de apenas tentar manipular a atenção (Goodman,
2010, p. 144).

Assim, segundo este autor, a necessidade que se apresenta é a de


“garantir que a mesma intensidade possa ser mantida mesmo quando a música
parece ter mudado” (Ibid.). Deste modo, o meio-ambiente sônico no qual se
move um ouvinte médio passa a ser definido, desejado e comercializado como
o produto de “um controle afectivo suave, criando um platô de intensidade
musical” (ibid., p. 145)42. Por este motivo, a Muzak coloca em jogo um
problema da ordem da ética, no qual ecologia se mistura a poder, meio-
ambiente a gestão de pessoas. A Muzak pode ser pensada como um caso
paradigmático de dispositivo de razão instrumental que atua sobre a auralidade
mediante o saber/poder de uma ciência aplicada que posiciona o humano
como um objeto mobilizado conforme finalidades de mercado. É neste sentido,
por exemplo, que Brandon Labelle (2010) dedica um trecho de seu Acoustic
Territories a considerar a Muzak do ponto de vista de suas consequências,
assumindo-a, justamente como um caso paradigmático, o qual, segundo este

40
Sobre a noção de “attentional blink”, ver o artigo seminal com relação a esta noção,
disponível online no endereço
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.587.4464&rep=rep1&type=pdf>.
41
Trata-se do texto Post-Scriptum sobre as sociedades de controle. Voltaremos diversas vezes
a este texto ao longo do segundo capítulo desta tese.
42
Ressalto que os mesmos termos que são comumente utilizados para caracterizar ações
musicais potencializadoras (tais como as noções de “intensidade” e “platô”), são aqui
mobilizadas para enfatizar a operacionalidade de um modo de cooptação do desejo por uma
máquina de controle.

43
autor, deixou um “legado” (Labelle, 2010, p. 186) em termos ambientais e
relacionais.
O fato de a Muzak operar como dispositivo paradigmático que viria a
configurar as bases para as ecologias sônicas do capitalismo viral de início do
século XXI é enfatizado por Goodman, para quem o regime de “música ubíqua
e arquitetura em áudio” (Goodman, 2010, p. 144), posto em cena pela Muzak, é
desdobrado por outras estratégias de “colonização da memória” (Ibid., p. 148).
Por sua vez, Labelle (2010, p. 186) insiste no mesmo ponto, posicionando a
Muzak na linha genealógica das “marcas sônicas” [sonic branding], um artefato
cultural em ampla vigência e expansão no âmbito do capitalismo viral, e
explicitamente dedicado a performar um “jogo [instrumental] da memória sônica
e da detecção auditiva” (Ibid.). Isto é, um dispositivo de instrumentação da
auralidade mediante assédio sensorial e colonização da memória humana
mediante uma estratégia preditiva43.
Uma questão que permanece em aberto, para os fins desta tese, diz
respeito às condições que se apresentam ao exercício da escuta no interior
desta esfera de submersão afetiva em um ambiente calculado conforme um
modelo de gestão por controle contínuo, atmosférico e imersivo. Tal questão
remete à necessidade de se pensar a Muzak (e seus desdobramentos
posteriores em relação aos quais se vive hoje na era da internet banda larga)
como um dispositivo particular de política da auralidade. Trata-se de uma
política de gestão e controle, como vimos. A questão que parece urgente é a
do deslocamento do debate entre as formas de atualização do dispositivo
Muzak do âmbito da estética (onde se discute padrões de gosto e identidades)
para o âmbito da política (onde se discute padrões de poder e desigualdade).
A Muzak tem o que a musicologia (positivista) não tem, a saber, uma
ciência do áudio vírus, e por esta via, da música como meme, e do meme como
música44. Tal questão implica, de um lado, a necessidade teórica de formular
conceitualmente uma audiovirologia; e de outro, a necessidade teórica de
pensar as dimensões de esgotamento e inoperância deste regime de
colonização da auralidade. Juntas, estas duas frentes fornecem as condições

43
O segundo capítulo desta tese cuida de desdobrar este ponto.
44
Veremos no capítulo seguinte que o “Meme” é um conceito, portador de uma genealogia e
desdobramentos específicos.

44
para se apreciar possibilidades que se apresentam ao exercício de agência
crítica no âmbito da auralidade.
Enquanto submersa nesse meio-ambiente de controle contínuo, “o
trabalho da escuta é equilibrado entre a integração social e o gasto monetário”
(Labelle, 2010, p. 186), isto é, ele encontra-se - onde estiver - sempre inserido
na política acústica do centro de compras [shopping mall] (Ibid.). A “ecologia da
Muzak” forma, assim, um “território acústico” (Ibid.) particular, sobre o qual uma
experiência aural é fundada, e a partir do qual é distribuída uma economia
relacional possível à escuta. Na condição de território virtual, tal ecologia
ultrapassa a “Muzak” como fato atual, isto é como empresa. Tal ultrapassagem
acontece em dois sentidos: 1) no sentido de que a corporação Muzak se
extingue enquanto tal, mas permanece enquanto virtualidade em termos de
estratégia de colonização da memória e da afetividade aural45; e 2) no sentido
de relacionar-se com uma audição distraída, mas paradoxalmente demandada
como continuamente presente.
Com efeito, a Muzak não inventou a escuta distraída, ela apenas
amplificou as condições de exercício deste tipo de escuta mediante, ao mesmo
tempo, um senso de oportunidade comercial, e uma contribuição material para
o fato de que “ouvintes contemporâneos estão mais comumente ouvindo
música da maneira como leem sinais de trânsito - isto é, de passagem” (Priest,
2013, p. 170).
Deixemos este tema em suspenso, para retomá-lo depois. Façamos
agora uma incursão por outras vias de uso da música fora do registro de
inteligibilidade das musicologias positivistas, fundadas na lógica da
representação e na crença da “autonomia” estética.

45
O segundo capítulo desta tese dedica uma seção especificamente ao estudo de duas
esferas nas quais as táticas da Muzak se prolongam no âmbito do mercado fonográfico online,
a saber, os mercados de “música em estoque” [stock music] e da “logomarca sônica” [sonic
brand].

45
Parte 3

O obsceno inaudível

46
3.1. Quem, quando e onde, como e quanto?

Figura 5: Extrato do filme A Laranja Mecânica, 1971. Direção de Stanley Kubrick. Fonte:
YouTube.

Esta é a parte da tese que mais deixa linhas em aberto. Cada uma das
quatro seções trata de casos particulares de “abuso do equipamento militar”
(Kittler, 1999, p. 97) através dos quais são apreciados possíveis pontos de
reformulação da epistemologia musical. Tal apreciação é feita em face de
condições particulares (e propositalmente limítrofes) de produção, performance
e consumo musical no contexto das malhas elétricas e informáticas do áudio
ubíquo. Os pontos levantados dizem respeito a uma política (majoritária) da
auralidade, e cada um deles é apenas anunciado aqui, como pontos que serão
desdobrados ao longo dos capítulos seguintes desta tese.
Na imagem acima, mobilizado pela reprodução de um registro
fonográfico, Alex, o protagonista de A Laranja Mecânica, salta da janela, com
das duas mãos sobre as orelhas, esperando encontrar no chão, “um momento
de dor, talvez, e então o sono”. O rapaz quer se matar.

47
Alex é certamente um personagem problemático, e não discutirei aqui as
ações que o conduziram a este ponto. A questão aqui é apenas o caráter
igualmente problemático da técnica de reeducação social que incidiu sobre si, e
que conseguiu transformar o que antes era o seu hábito auditivo mais
prazeroso em uma fonte de dor insuportável.
É a Nona Sinfonia de Ludwig Van Beethoven que está a tocar quando o
personagem salta da janela. Sempre me chamou a atenção o fato de, neste
momento em que o som - e mais especificamente a música - é utilizado como
tortura psicológica, ser Beethoven a tocar. Por uma razão simples: Beethoven
é sem dúvida uma imagem que se autonomizou e tornou-se o maior espectro46
do que se costumou chamar de “grande música universal”, isto é, aquela que
começou a ser fabricada na Europa, sobretudo entre os séculos XVII e XIX.
Com efeito, há muitos espectros de Beethoven: na condição de imagem,
a figura do compositor rendeu formulações críticas, humoradas e irônicas na
história da arte, dentre as quais encontram-se, por exemplo, o filme Ludwig
Van, do compositor argentino Mauricio Kagel (1970), e, de um jeito
particularmente próximo ao público brasileiro, o conto “Um homem célebre” de
Machado de Assis. Não há apenas uma imagem de Beethoven, e, no entanto
prevalece ao longo das diferentes representações o mesmo espectro virtual do
“grande gênio”.
É na condição de imagem que proponho ler o que acontece com o
Beethoven de Alex, ou mais precisamente, com o Beethoven sobre Alex.
Mediante conversão do símbolo maior da “boa música” em peça de tortura, A
Laranja Mecânica parece afirmar algo que se passa no intervalo entre a
imagem de uma coisa e o que esta coisa se torna no interior de um uso
específico; isto é, no intervalo entre o signo como representação e o signo
como efeito de sentido em um contexto pragmático.
Mediante esta situação específica de uso, o filme parece endereçar à
pesquisa musical um apelo epistemológico: A Laranja Mecânica formaliza
cinematograficamente a tese de que a música não tem sentido nenhum em si
mesmo. Não há sentido inerente. Assim, música aparece como uma questão
de pragmática, isto é, de usos particulares em contextos particulares. Este

46
A noção de “espectro”, tal como elaborada por Jacques Derrida, é descrita no terceiro
capítulo desta tese.

48
apelo se posiciona necessariamente contra a noção romântica de “música
absoluta”, mediante dramatização de uma situação prática na qual o
representante maior da música ocidental é reduzido a um efeito vazio de
música. Diante desta dramatização, na qual apresenta-se não uma resposta à
pergunta “o que é a obra de Beethoven?”, mas às perguntas por “quem,
quando e onde, como e quanto?”47 mobiliza a obra de Beethoven em contextos
práticos específicos. Interessa, portanto, não o que uma coisa é suposta “ser”,
mas o modo como ela é mobilizada no interior de agenciamentos concretos
específicos.
Esse deslocamento entre o valor atribuído a algo a partir de uma
narrativa hegemônica e o valor atribuído no contexto de um uso particular é um
dos grandes temas deste filme, tratado especificamente situando a música
como meio privilegiado para posicionar o problema. Lembre-se que antes da
cena em que Alex salta à janela sob o efeito de Beethoven, há duas cenas nas
quais um repertório geral de ideias e afetos atribuídos a uma música são
deslocados. Tal deslocamento acontece na cena de invasão domiciliar, na qual
uma das canções mais icônicas do gênero “musical” do cinema norte-
americano (a canção Singing in the Rain) é cantada pelos invasores enquanto
dão início às suas práticas de “ultraviolência”.
De Singing in the Rain, graciosamente cantada e sapateada por Gene
Kelly, à nona Sinfonia de Beethoven, cujo um dos movimentos foi declarado
hino da Europa no mesmo ano de lançamento de A Laranja Mecânica, o que se
encontra em questão é a variação que se opera no contexto particular de
performance, segundo os interesses de alguém, com uma intensidade e
frequência específicas. A Laranja Mecânica dramatiza uma desestabilização da
imagem-fetiche do gênio compositor e das obras “icônicas”, colocando em cena
situações problemáticas nas quais entram em choque dois paradigmas
estéticos. Tal situação pode ser incorporada pela pesquisa musical como um
convite ao deslocamento da fixação por critérios exclusivamente formais ou
“estéticos”, pra a abertura a critérios pragmáticos, através dos quais a pesquisa

47
O deslocamento da pergunta “o que é?” em direção ao conjunto de perguntas por “quem,
quando e onde, como e quanto?” refere-se a um tema da filosofia deleuziana, elaborada nos
anos 1960, e relativo ao que este filósofo chamou de “método de dramatização” (Deleuze, 2002
[1967]).

49
acadêmica em música possa relacionar-se mais profundamente com a
capacidade de posicionar problemas a nível ético.
Se no século XIX o desafio era entender a forma segundo um modelo
positivista do conhecimento, no século XXI pode ser que o desafio consista em
entender o uso segundo um modelo ecológico do conhecimento 48. Há de se
balancear o admirável volume de dados quantificados e aparelhos patenteados
no contexto de um modelo de razão instrumental, com um modelo ético que
tenha em vista o escopo dos agenciamentos nos quais a “música” é inserida
como componente. Neste sentido, é preciso lembrar que, se Alex é um
personagem fictício, prisioneiros submetidos a tortura sônica em Guantánamo
e em centros de detenção na fronteira entre Iraque e Síria não o são49.

Junto às transformações estéticas que o século XX legou à música estão


as transformações efetivadas a nível pragmático. A concretude de um alto-
falante (ou de uma parede de alto-falantes) coloca em cena uma transformação
do campo problemático relativo à música, de modo que o repertório de
problemas teóricos relativos à música não se limita ao conhecimento de formas
musicais e de demais traços estéticos de uma obra, estilo ou escola, passando
a relacionar-se com questões de ordem ambiental, de saúde mental e física, e
de direitos fundamentais.
Há um campo problemático com relação à música, que diz respeito não
mais ao ponto de corte em que um ouvinte é “treinado” ou “diletante”. Esta é
uma falsa alternativa, com a qual a episteme musical moderna se habituou, e
que continua ainda hoje a ser replicada em instituições de ensino de música.
Enquanto se replica esta falsa divisão, permanece impensado o ponto em que
seus tímpanos encontram-se em vias de dano físico irreparável e que seu
cérebro é alimentado e realimentado como células rítmicas, melódicas e
harmônicas obsessivamente recorrentes. Há uma dimensão ambiental,

48
Sobre a noção de “ecologia dos saberes” como uma proposta epistemológica formulada em
relação a questões materiais do século XX, ver Santos, 2007.
49
Ver esta matéria de 2008 acerca do uso de um repertório de música popular tocada em
volume exorbitante por durações estendidas em Guantánamo e uma locação referida como
“the disco”, em um centro de detenção no Iraque:
<https://www.theguardian.com/world/2008/jun/19/usa.guantanamo>.

50
etológica e relacional que tem sido sistematicamente negligenciada na
pesquisa que se faz a título de “musicologia”. Por sua vez, na cine-musicologia
de Kubrick, o delírio do personagem Alex compõe-se também da agência e da
recorrência de uma melodia frívola (Singing in the Rain) produzida na grande
fábrica de inconsciente global (Hollywood). E é, aliás, esta agência específica
de uma melodia banal, com o automatismo inconsciente que ela propulsiona,
que “denuncia” Alex, fazendo-o ser reconhecido por aquele que viria a
submetê-lo a uma vingança, também praticada mediante reprodução
fonográfica. É cantarolando e assoviando que Alex se acha, e se perde.
Em A Laranja Mecânica, tem-se a violência circulando entre dois
regimes fonográficos: a memória humana, e o suporte midiático da fita
magnética. Entre esses dois registros, podemos reposicionar o problema da
educação relativa ao som e à música segundo critérios atentos aos direitos
fundamentais do humano. Os usos da música poderiam ser apreciados à luz
daquilo que em Direito se chama de “princípio da vedação do retrocesso”50,
colocando em cena com clareza os tipos de prática que não se quer cultivar e
repetir.
A incorporação de uma dimensão ética na educação musical à era do
áudio ubíquo se faz necessária, sobretudo, porque os fabricantes de aparelhos
de reprodução sonora operam em um regime de produção para venda e lucro,
a despeito de questões relativas à ecologia, à ética e à saúde mental. Devido
ao contexto de o maior desenvolvimento dos estudos musicais ter sido
desenvolvido em termos de estética – e, por esta via, pela construção do
“espírito” ou “formação cultural” [bildung] pela via da educação estética a partir
do ideal de contemplação a grandes obras51 –, é natural que haja dificuldade
em fazer o luto do objeto perdido (a saber, o opus musical produzido por um
gênio, na maioria das vezes homem, na maioria das vezes europeu, e na
maioria das vezes falante da língua alemã), sendo mais confortável mantê-lo
idealizado e permanecer eternamente colado a ele como condição para existir.
50
Trata-se de um princípio legal que postula como inconstitucional qualquer medida tendente a
revogar os direitos sociais já regulamentados, sem a criação de outros meios alternativos
capazes de compensar a anulação desses benefícios. A este respeito, ver Ramos, André de
Carvalho. Curso de Direitos Humanos. Saraiva, 2014, p. 89-91; e (Canotilho, J. J. Gomes.
Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 5ª ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 336.
51
Para uma leitura historicamente informada do conceito de bildung (“formação cultural”), ver o
artigo “Nota sobre o conceito de Bildung (formação cultural)” (Suarez, 2005), disponível no
endereço <http://ref.scielo.org/gwnyj8>.

51
No entanto, em vez de sucumbir à melancolia, bem como ao ressentimento, a
um argumento de classe ou outro recurso psicológico qualquer, a pesquisa em
música poderia se reinventar a partir de um novo tipo de ética, de “uma nova
maneira de decifrar a realidade, de situar os problemas e de atuar criticamente
a partir deles; em suma, de uma nova concepção da política” 52. A pesquisa
musical poderia se reinventar a partir de uma panauralidade que não seja posta
em termos de uma onto-estética do “som em si”, mas em termos de uma
política atenta à produção artificial de contextos sonoros em que se pratica
arbitrariedade e abuso. É preciso tensionar nosso saber musical ao ponto de
este estar à altura de seu próprio presente. Esta é, aliás, uma condição da
Ética, no sentido em que Spinoza (2009 [1677]) trabalha este termo. Pensar um
presente em que se pratica tortura utilizando a mesma coisa que em outros
contextos tem o nome de “música”. Neste contexto, a ideia de “formação
cultural” seria deslocada de um senso comum de contemplação a peças de
música para a abordagem da música como componente de agenciamentos
concretos de desejo e como efeito de axiomas lógicos que produzem
inconsciente, os quais, note-se, estão ao mesmo tempo, dentro e fora de uma
peça de música. Uma Bildung que seria transfora, isto é, que passaria
continuamente por dentro e fora dos artefatos culturais socialmente batizados
de música.

52
Rolnik, Suely. “A hora da Micropolítica”. In: Pandemia, n-1, 2016, p. 9

52
3.2. Replicantes

– Abaixamos ao nascer
do sol, e em cerca de
uma milha de distância,
colocamos a música.

– Música?

-– Sim, Eu uso Wagner.


Assusta pra caralho os
ching-lingues. Meus
meninos adoram

-– Ei, eles vão tocar


música!

(...)

Impulso Águia, assumir


operação psicológica de
guerra. Em volume alto.
Isto aqui é um fox trot
galanteador. Vamos
dançar?

Uma MÃO liga o toca-


fitas. MÚSICA SURGE, a
“Cavalgada das
Valquírias” de Wagner,
Figura 6: Trecho do roteiro de Apocalypse Now, 1979. explodindo nos alto-
Direção de Francis F. Coppola. Trecho do roteiro de falantes externos dos
Apocalypse Now, onde se descreve a preparação de um helicópteros, enquanto
ataque aéreo. Fonte; O roteiro encontra-se disponível online ele fazem sua decida em
em
território inimigo.
<http://www.dailyscript.com/scripts/apocalypsenowredux.html
>.

53
O trecho do roteiro de Apocalypse Now (Milius; Coppola, 2001 [1975])
(Figura 6, acima) citado acima descreve a preparação para um ataque aéreo
com bombas de Napalm sobre uma pequena aldeia no Vietnã. Como se pode
ler, a preparação envolve a reprodução do início do terceiro ato da ópera “As
Valquírias” (Die Walküre) de Richard Wagner (1856). O registro fonográfico é
disparado em um toca-fitas (enquadrado em close-up) dentro do helicóptero. A
equipe de soldados comandada pelo Tenente-coronel Kilgore se concentra
para o ataque enquanto Wagner segue estourando [blasting out] (Milius;
Coppola, op. cit.) desde os alto-falantes.
Neste contexto, as Valquírias, deidades da mitologia nórdica a quem é
creditada a escolha dos mais heroicos guerreiros mortos em batalha, para,
então, conduzi-los a “Valhalla”53, aparecem como concretíssimos helicópteros
carregados de bombas químicas e música de Wagner.

Figura 7: Extrato do filme de Apocalypse Now, 1979. Direção de Francis F. Coppola. Fonte:
YouTube.

“Vamos dançar?”, pergunta Kilgore. O que se segue são explosões,


fumaça preta e corpos humanos em chamas. A música de Wagner está lá,
criando um “clima” [“mood”] para soldados prestes a realizarem sua tarefa.
(Figura 8, página seguinte).

53
Trata-se de um uma figura tópica da mitologia escandinava referente a um “palácio em que
os heróis mortos em batalha estariam em banquetes com a divindade Odin, por toda a
eternidade”. Ver <https://en.oxforddictionaries.com/definition/valhalla>.

54
No campo da teoria dos meios de comunicação, é bastante divulgada a
tese segundo a qual todas as mídias são fundamentalmente de natureza
militar. Tal tese remete ao trabalho de Friedrich Kittler, para quem, “a indústria
de entretenimento é, em qualquer sentido concebível para esta palavra, um
abuso do equipamento militar” (Kittler, 1999, p. 96-97). Esta tese ganha eco e
desdobramentos em uma série de pesquisas que buscam escavar as origens
militares de ferramentas que povoam o cotidiano de populações civis em
centros urbanos. Tem-se aí um tipo de continuum técnico ao qual Goodman se
refere com o nome de “complexo militar-entretenimento” (Goodman, 2010, p.
31).

Figura 8: Extrato do filme de Apocalypse Now, 1979. Direção de Francis F. Coppola.

O complexo militar-entretenimento diz respeito à cooperação entre estes


dois setores industriais em benefício mútuo. A vinculação direta entre o âmbito
das táticas militares e o âmbito do consumo cotidiano de meios de
comunicação coloca em cena dois problemas específicos, a saber: 1) o
entretenimento ele mesmo torna-se um tipo de treinamento (Ibid., p. 34); e 2)
uma reavaliação do modo de existência da guerra.
Segundo Goodman (2010, p. 33), Kittler apresenta um “conceito
expandido de guerra”, no qual “a guerra veio a significar muito mais que
batalhas entre Estados-Nações; em vez disso, ela expressa uma condição
ontológica” (Ibid.). O “estado de guerra” (“warfare”) ao qual se refere Goodman

55
já no título de seu livro54, diz respeito, justamente, a um “estado de guerra em
baixa-intensidade que reconstitui os aspectos mais mundanos da existência
cotidiana através de torque psicológico e sobrecarga sensorial” (Ibid.).
É à luz desta afirmação da vigência de um estado de guerra branda
[softwar] (Ibid., p. 139; 146; 149) que se pode compreender a tese citada
acima, segundo a qual “o entretenimento ele mesmo torna-se parte do
treinamento” Tal continuum é particularmente expresso em Apocalypse Now,
mediante a presença do aparelho toca-fitas dentro do helicóptero,
desempenhando organicamente a função de operar um agenciamento de
guerra. Deste ponto de vista, não é de se estranhar que aparelhos de
reprodução fonográfica comercializados como itens da indústria de
entretenimento, e instâncias de música gravada sejam utilizados como
combustível emocional para humanos em uma diversidade de situações
cotidianas, inclusive em situações de tortura e de encorajamento de soldados
em campos de batalha.
Outra tese subjacente à noção de “complexo militar-entretenimento” é a
de que as guerras catalisam novos meios de comunicação, atuando de modo a
dirigir a evolução tecnológica e substituir sujeitos humanos por processos
automatizados (Goodman, 2010, p. 32). Sob esta perspectiva, os dispositivos
eletrônicos que utilizamos cotidianamente não são inocentes, uma vez que
incorporam profundamente uma inteligência, no sentido estritamente militar
deste termo. A respeito deste continuum, vale lembrar que é através destes
mesmíssimos aparelhos e suportes midiáticos que a população civil é
atualmente convidada a relaxar e experimentar o “prazer” e a “emoção” de
escutar música.
No interior da era fonográfica, e com os hábitos socialmente
incentivados e adotados neste contexto, fica inquestionado um conjunto
particular de questões, a saber: quais são as lógicas e modelos de razão que
orientam as estratégias de criação dos artefatos culturais socialmente
legitimados como música no interior do capitalismo atual? Estão elas
destacadas das táticas de inteligência militar ou perfeitamente incorporadas a

54
Goodman, Steve. Sonic Warfare: sound, affect, and the ecology of fear. The MIT Press,
2010.

56
este modo existência da guerra como “branda” e “suave”?55 Se meus
dispositivos de reprodução fonográfica têm em sua genealogia a indústria da
guerra, em que medida os objetos que consumo através destes aparelhos não
são, eles também, planejados segundo táticas de guerra?

Figura 9: Anúncio publicitário da empresa Spotify. Texto em Português: “Faça a trilha sonora
de sua vida: deixe o Spotify trazer a você a música certa para cada estado de espírito e cada
momento. As músicas perfeitas para seu exercício físico, sua noite em casa, ou seu caminho
para o trabalho”. Fonte: <www.spotify.com>.

Figura 10: Anúncio publicitário do serviço “Apple Music”. A tradução do slogan para o
Português permite tanto a forma afirmativa “nunca para de tocar” quanto a forma imperativa
“nunca pare de tocar”. Fonte: <https://www.apple.com/apple-music/>.

55
O termo “softwar” é diversas vezes utilizado por Goodman (2010). O nome remete também
ao romance homônimo escrito por Thierry Breton e Denis Beneich e publicado em 1984.

57
Há relações de continuidade entre inteligência militar e produção de
itens do mercado fonográfico? Se as células rítmicas, cadências harmônicas e
desenhos melódicos que assaltam minhas orelhas no dia-a-dia são calculados
agentes produzidos em laboratório, então a minha condição enquanto ouvinte
precisa ser reavaliada.
Na condição de quem dispõe de “1000 músicas no seu bolso”56, ou de
quem é convidado a selecionar “a trilha sonora de sua vida”57 enquanto navega
por serviços de streaming de som na internet que ao mesmo tempo prometem
e convidam a “nunca parar de tocar” (figura 10, acima, o ouvinte pode ser
pensado como quem está imerso em uma ecologia sônica de sobrecarga
sensorial, em interface direta com peças montadas em laboratório, segundo
táticas viro-sônicas de mobilização afetiva (Goodman, 2010, p. 145), e
manipulando constantemente aparelhos de replicação dessas peças. Seria
preciso considerar, no âmbito particular da ecologia sônica, aquilo que
atualmente vigora plenamente no âmbito da ecologia política em geral, a saber,
um estado generalizado de “guerra de memes”58. Deste ponto de vista, a
condição de ouvinte coloca em cena a necessidade de uma nova ética,
pautada na responsabilidade de ser um replicador, ou, mais precisamente, de
ser uma possível colônia de replicação viral de memes sonoros.
Voltaremos a este ponto em nosso segundo capítulo. Antes, façamos
uma digressão a mais por um caso hiperbólico de explosão sonora (bem como
pela surdez que a acompanha e a torna possível).

56
Trata-se do primeiro slogan do tocador de arquivos digitais de áudio IPod. Ver
<http://thisdayintechhistory.com/10/23/1000-songs-in-your-pocket/>.
57
Ver <https://www.forbes.com/sites/sap/2013/07/30/what-is-the-soundtrack-to-your-
life/#4fe4647e1953>.
58
A este respeito, ver a série de documentários intitulada “Cyberwar”
(<https://www.viceland.com/en_us/show/cyberwar>.), especialmente o episódio “A grande
guerra de memes” (“The great meme war”), particularmente esclarecedor no que diz respeito a
um padrão de ação política que se faz mediante exércitos de perfis falsos e produção
constante de informações planejadas para tornarem-se virais no interior da ecologia das redes
sociais.

58
Figura 11: “Gramofone, Filme, Máquina de Escrever”. Henrique Souza Lima, 2017. Ícone,
bricolagem digital. Fonte: arquivo pessoal do artista.

59
3.3. Paredão

Figura 12: Linha de produtos da LRAD. Fonte:


<https://www.crystalra.com/blog/bid/150169/LRAD-Corp-s-Acoustic-Technology-To-Be-Used-at-
2012-NATO-Summit>.

Atualmente, a LRAD – Long Reach Acoustic Device® – tornou-se uma


corporação que fabrica e vende aparelhos de projeção sonora em ampla
distância, feitos para projetar som de distâncias que vão de 700 metros até
mais de 5 quilômetros da fonte sonora59. Desde os passos iniciais desta
técnica, sua alegada destinação é a de desempenhar a função de comunicar
avisos de modo claro e inteligível por meio do uso de energia acústica
direcionada60.
No interior do espectro geral dos aparelhos técnicos, o status deste tipo
de aparelho é o de um tipo de “arma não-letal” (Davison, 2009, p. 86) de tipo
acústico e consistindo em um “dispositivo acústico direcional de alta
intensidade que pode ser usado como alto-falante e também para causar dor e
desconforto nas orelhas” (Ibid., p. 88). Com este status, o dispositivo foi
adotado como padrão pelo exército norte-americano, e adotado em diversas
instalações e contextos, incluindo, note-se, o uso sobre população civil.

59
Ver <https://www.lradx.com/about/lrad-public-safety-applications-fact-sheet/>.
60
A tecnologia LRAD é definido pelo “Ministério de Segurança Comunitária e Serviços
Correcionais” como um dispositivo de (“Acoustic Hailing Device”). Ver Review of Police use of
Long-Range Acoustic devices (2011, p. 3), disponível online no endereço:
<http://www.acoustical-consultants.com/wp-content/uploads/2012/03/LRAD-Report.pdf>.

60
A técnica do LRAD foi desenvolvida como uma resposta material a um
caso particular: um ataque terrorista contra uma embarcação (um “marine
destroyer”) das forças armadas norte-americanas na costa do Iêmen em 2000.
Em razão deste inconveniente, o LRAD foi proposto como uma ferramenta que
possibilita emitir projeções de som intensas o suficiente para repelir potenciais
ataques, porque dispara emissões sonoras em intensidade insuportável para
ouvidos humanos. Em razão desta possibilidade, a ferramenta tornou-se
equipamento adotado pelo exército norte-americano e tornado instalação
padrão em instalações militares deste país.
Com relação aos usos deste aparelho técnico em contextos militares de
guerra declarada, Neil Davison afirma que

As armas incluídas na classificação de "não-letais" são


principalmente sistemas cinéticos, químicos, ópticos e flash-bang de
baixa tecnologia. No entanto, algumas novas armas, (...) foram
adicionadas à medida que ficaram disponíveis. Os conjuntos também
contêm vários equipamentos de "controle antimotins", tais como
bastões, escudos, algemas de plástico e megafones. No início de
2004, cerca de 80 desses conjuntos foram implantados em vários
locais, incluindo o Iraque e o Kosovo, principalmente com os fuzileiros
e o exército. Várias das armas mais recentes não estão incluídas no
padrão NLCS, mas foram colocadas em uma base mais limitada
como o dispositivo acústico de longo alcance (LRAD), o sistema de
inicialização FN 303 e várias armas laser "deslumbrantes", todas
estas enviadas para o Iraque (Davison, 2009, p. 86).

Embora esteja, na descrição acima, escalada em meio a diversas outras


ferramentas dedicadas ao uso em contextos de guerra, não tardou para que o
uso de tal técnica se dobrasse sobre a própria população civil do país que o
fabrica e o divulga. Em função de sua capacidade funcional de “preencher o
intervalo crítico entre megafones e balas de borracha”61, o LRAD foi utilizado
primeiramente por um departamento de polícia em contextos urbanos em
Setembro de 2009, durante uma manifestação à ocasião do encontro da cúpula
do G2062. Contrariamente ao discurso da empresa fabricante, o uso não se
restringiu à função de aviso, tendo sido empregado também como instrumento

61
Ver a partir de 3‟50‟‟ do vídeo <https://youtu.be/1P3FsLMKwJE>. A frase citada é enunciada
a 4‟00‟‟ do vídeo, por um representante da LRAD Co.
62
O G-20 (ou “grupo dos vinte”) é um fórum internacional para os governos e líderes dos
bancos centrais da Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia,
Indonésia, Itália, Japão, Coréia do Sul, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia,
Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia. Fundada em 1999, o G20 pretende discutir
políticas relativas à promoção da estabilização financeira internacional. Ver
<https://www.g20.org/>.

61
da população manifestante mediante a função de alarme. Tal abuso literal do
equipamento militar foi documentado em vídeo e postado no YouTube63.
No entanto, o uso desta ferramenta junto à população civil não se
restringiu a este evento, tendo sido empregado em uma diversidade ocasiões
nas quais as autoridades que detém o porte desta arma em contextos urbanos
(leia-se, os departamentos de polícia) julgam necessário estabelecer o controle
de população. Dentre os tipos de situações nas quais o LRAD é utilizado,
contam-se protestos de naturezas diversas64 e mesmo festas de estudantes65.
O fabricante assume um discurso formulado em termos de “defesa” e de
garantia da “segurança”66, tópicas mobilizadas também pelo discurso de
autoridades que se valem do uso do aparelho. Em posse deste argumento, por
exemplo, os próprios departamentos de polícia locais apresentam-se
publicamente em jornais televisivos prometendo utilizar o equipamento no
contexto de grandes eventos com potencial possibilidade de protestos67,
deixando antecipada uma dica à população.
Por sua vez, contra eventuais abusos cometidos a título de “segurança”,
frentes institucionais dedicadas à defesa de direitos fundamentais e liberdades
individuais atuantes naquele país (como, por exemplo, a ACLU68) posicionam-
se politicamente por vias legais. Em razão do uso não-regulado e violento (leia-
se, do abuso) do aparelho, ações legais foram movidas contra prefeituras e
departamentos de polícia. A cidade de Pittsburgh, por exemplo, no caso do
protesto mencionado acima, foi penalizada com indenizações a serem pagas a
pessoas que tiverem danos físicos e psicológicos após serem submetidas à
função de alarme do LRAD naquela ocasião, como, por exemplo, o caso da
professora universitária Karen Piper, acometida por perda permanente de

63
Situações de uso do LRAD na ocasião em questão podem ser vistas e ouvidas em
<https://youtu.be/QSMyY3_dmrM>; e <https://youtu.be/z7ORW_k8fKs>.
64
Ver <https://youtu.be/C--TEKAxOhg>.
65
<https://youtu.be/cbIF2Tc53To>.
66
Ver, por exemplo, a página do sítio virtual da empresa, onde se descreve uma gama de
aplicações < https://www.lradx.com/application/>. A gama de usos descritos se distribui em
usos em um espectro que vai de segurança comercial a “controle e proteção de vida marítima”.
67
Ver, por exemplo, os vídeos relativos ao encontro do G-20 em Toronto
(<https://youtu.be/bIbsdQ0_ih8>) e aos Jogos Olímpicos em Vancouver
(<https://youtu.be/0F7bvhllDeI>).
68
Por exemplo, a ACLU <https://www.aclusandiego.org/>. Uma notícia de membros da ACLU
da cidade de San Diego colocando em questão o uso do LRAD já em 2009, e antes do evento
do G-20 em Pittsburgh pode ser vista em <https://www.10news.com/news/sheriff-s-department-
responds-to-sonic-device-outrage>.

62
audição69. Por sua vez, a polícia da cidade de Nova Iorque, por exemplo,
responde a um processo legal mobilizado por seis pessoas em razão do uso
abusivo do aparelho em um protesto em dezembro de 201470, no qual a
decisão judicial qualificou o uso do LRAD pela polícia como uma infração
relativa a “uso excessivo da força”71.

Figura 13: “Além de ter capacidades de "alto-falante", o dispositivo também pode ser usado,
em um modo especial, para projetar sons perfurantes em níveis (medidos em decibéis) mais
intensos do que são considerados seguros para as orelhas humanas”. Fonte: Ver vídeo sobre
a querela legal em Nova Iorque no link: <http://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/criminal-
justice/2017/01/26/protesters-sue-nypd-over-use-of-powerful-portable-speaker-known-as-
lrad.html>.

O advogado Kevin Keenan, diretor executivo da ACLU de San Diego


dentre os anos 2005 e 2013, afirma que aparelhos como os LRAD “não devem
ter lugar em eventos públicos, fóruns de discussão, manifestações públicas”,
uma vez que eles “amortecem discursos que queremos encorajar em uma
democracia”72. Por sua vez, os discursos do fabricante e das autoridades que
utilizam a ferramenta se pautam em outros critérios. De um lado, a ênfase na
69
Matérias jornalísticas a respeito deste caso podem ser vistas em
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2041733/Karen-Piper-deafened-polices-Long-Range-
Acoustic-Device-used-protesters.html>; <http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-maker-of-
sound-device-disputes-aclus-pa-lawsuit-2011sep26-story.html>; e com relação à sentença
favorável à professora, ver <https://www.aclupa.org/news/2012/11/14/city-pittsburgh-settles-g-
20-lawsuits>.
70
Trata-se de um protesto contra outro abuso de poder policial, a morte de Eric Garner por
enforcamento na rua, mediante um golpe de “mata-leão” por parte de um policial, de duração
entre 15 e 19 segundos.
71
.Ver<https://www.nytimes.com/2017/06/01/nyregion/sound-cannon-protest-lawsuit-long-range-
acoustic-device.html>.
72
Ver < https://youtu.be/1P3FsLMKwJE?t=4m4s>.

63
defesa da pluralidade de vozes, ideal de formações sociais organizadas em
regime democrático; de outro, a ênfase na defesa da propriedade; No meio, e
durante a discórdia, a polícia ressalta o que entende ser uma conveniência da
ferramenta: "nós poderíamos usar o LRAD no lugar do spray de pimenta"73.
A controvérsia entre defensores e detratores do uso desta arma não-letal
sobre população civil recoloca em cena o tema do silenciamento. Desta vez,
como silenciamento do fato de que uma sociedade constituída em regime
democrático é feita de vozes heterogêneas e conflitantes. Neste sentido, o
LRAD aparece como encarnação material de uma voz totalitária, mais potente,
de maior alcance e fisicamente mais violenta que qualquer outra voz que possa
disputar consigo a ocupação material do espaço acústico. Isto é, o LRAD é
operado como extensão e manifestação concreta da voz do Poder instituído do
Estado como voz hegemônica, que se faz ouvir enquanto apaga vozes
dissidentes, mediante um muro de som.
Enquanto membros da população civil norte-americana tentam entender
o que são essas armas que as autoridades de seu país utilizam contra a
própria população que elas são supostas defender, a questão que fica sem
resposta clara diz respeito ao uso em outros países. E neste ponto, o
depoimento de Karen Piper – a professora universitária mencionada acima,
cuja sentença judicial reconheceu seu dano permanente de adição – deixa uma
questão em aberto. Segundo a notícia de jornal que relata seu caso, Piper diz:
“estou grata que o meu caso sirva de dissuasão para futuros usos do LRAD. O
LRAD não deve ter lugar nas nossas ruas americanas"74, ao qual cabe
ponderar: ok, mas e com relação às ruas em outros países? Será que esta
mesma pessoa se importa com o uso deste dispositivo no Iraque?75.
A potência de emissão sônica do LRAD, assim como os toca-fitas de A
Laranja Mecânica e Apocalypse Now, está no cruzamento entre guerra e
entretenimento.

73
<https://www.10news.com/news/sheriff-s-department-responds-to-sonic-device-outrage>.
74
< https://www.aclupa.org/news/2012/11/14/city-pittsburgh-settles-g-20-lawsuits>.
75
Sobre uso do LRAD em Bagdá no ano de 2004, ver
<http://www.foxnews.com/story/2004/03/02/iraq-troops-get-high-tech-sonic-weapon.html>.

64
3.4. O carro da pamonha está passando na sua rua

Mas o que é que LRAD tem a ver comigo, cara? Primeiramente, porque
os motivos que legitimam o uso deste instrumento junto à população civil não
se reduzem ao contexto particular dos Estados Unidos. Em segundo lugar,
porque a paixão por projetores sônicos de altíssima potência já circula por aqui
sob outras formas, melhor disfarçadas de entretenimento. O hábito brasileiro de
importar modos de vida e ação desenhados nos Estados Unidos faz crer que o
exercício de algum tipo de abuso de poder por via sônica exercido sobre a
população civil em terras brasileiras não é uma realidade distante. Se não vier
pela via de um equipamento LRAD tal como os usados nos casos comentados
acima, poderá vir pela via de algum equipamento alternativo, mas não menos
violento.
A paixão brazuca por elevados níveis de pressão sonora pode ser
atestada nos “paredões de som” montados sobre carrocerias de
caminhonetes76. A diferença é que aqui o uso é mais capilarizado e vinculado a
contextos de entretenimento popular. Seja pela via do abuso praticado por
autoridades, seja pela via do abuso praticado por civis, a questão que
permanece aberta diz respeito a quais manobras legais e ações políticas
podem ser praticadas para fazer frente ao exercício de uso de armas sônicas
junto à população civil no Brasil.
O exercício de sensibilização sônica da população civil não teria aí um
papel decisivo? Se sim, que papel os agentes operantes no âmbito das
políticas ambientalistas, da defensoria pública, da educação, bem como os
artistas que trabalham com som e com escuta podem desempenhar aí? Quais
coletivos de agentes iniciará um debate articulado com diversos setores da
sociedade sobre abuso de alto-falantes no Brasil? Tais questões precisam ser
colocadas e enfrentadas, uma vez que, como afirmam aqueles que são ao
mesmo tempo os fabricantes e vítimas do dispositivo LRAD, ele “veio para

76
Imagens deste tipo de instalação podem ser conferidas no endereço
<https://goo.gl/aLWdUU>; A este respeito, vale mencionar também as instalações em veículos
maiores, como é o caso da “carreta treme treme” (<http://www.carretatremetreme.com.br/>).
Sobre este veículo (que é também um modelo de negócios), ver
<https://youtu.be/kapX0zMLHYc>.

65
ficar”77. E mais precisamente: para ficar como “arma potencial esperando para
ser abusada”78. Qualquer paredão de som tem um limiar dinâmico no qual ele
torna-se outra coisa que um dispositivo de entretenimento.

*
A palavra “abuso”, por sua vez, por sua vez, como vimos na seção
anterior a esta, não se refere exclusivamente a práticas limítrofes, mas pode
ser lida também em relação a práticas “brandas” de dispersão e aplicação de
técnicas militares no âmbito da vida cotidiana de populações civis. Por sua vez,
é justamente do ponto de vista da penetração e capilarização na vida cotidiana,
bem como de manutenção de um estado de ação “branda”, que o conceito de
“estado de guerra sônica” [sonic warfare] (Goodman, 2010) faz sentido.
Segundo Steve Goodman, a noção de sonic warfare funciona como uma
espécie de campo de ideias em que se reúnem condições intelectuais para
“uma análise que possa explicar a infiltração viral, o contágio afetivo e a
distribuição da guerra nas dobras cotidianas do corpo sônico, em suas
sensações, seus ritmos, suas ficções e desejos” (Goodman, 2010, p. 23).
Deste ponto de vista, não podemos fingir que não vemos a indústria
fonográfica como peça integrante de uma indústria da guerra, atuando em
regime de ação branda como braço de um dispositivo militar-entretenimento.
Não basta apenas lembrar que é Richard Wagner que vai junto com Napalm
nos helicópteros ficcionais de Apocalypse Now, ou que são instâncias da
música pop mundial (tais como Nancy Sinatra e Metallica) que vão junto à nada
ficcional “Discoteca” de tortura no Iraque. É preciso perguntar pelas
inteligências de guerra que pilotam a ordenação de padrões de altura, duração,
intensidade e timbre no contexto das formulações materiais do que atualmente
é produzido e consumido em massa a título de “música popular”. É preciso, por
exemplo, indagar que papel tem um software como o Ableton Live não apenas
na formação de gêneros musicais, mas também como peça-chave em um
agenciamento industrial-militar no qual uma lógica de guerra brande se infiltra
cada vez mais na esfera dos artefatos culturais batizados de “música”.

77
< https://youtu.be/1P3FsLMKwJE?t=6m20s>.
78
Ibid.

66
Será preciso perguntar: quais são os modelos lógicos que pilotam a
organização sônica dos artefatos culturais classificados no contexto do
capitalismo viral como “música popular”? A partir desta perspectiva, podemos
indagar as estratégias atuais da indústria fonográfica como táticas de uma
máquina de guerra do capital. Por sua vez, as vias possíveis de contestação e
desgaste desta máquina podem ser pensadas em termos de táticas afirmativas
de contra-efetuação. É neste ponto que se apresenta um primeiro aspecto do
que chamo aqui de política da auralidade, isto é, de uma política das condições
da escuta. Trata-se aqui da elaboração de um dispositivo prático capaz de
colocar em ação uma política afirmativa da escuta contra a cooptação das
práticas musicais e auditivas por uma articuladíssima indústria militar-
entretenimento-musical79.
A este respeito, a proposta metodológica que ressalto aqui é a da
elaboração de uma áudio virologia [audio virology] (Goodman, 2010, p. 83; 129-
139; 145). Tal proposta supõe uma ecologia pós-humana, segundo a qual o
humano encontra-se submerso (Ibid., p. 144-145) no interior de um regime
panaural fabricado conforme demandas industriais, o qual tem como paradigma
operacional o controle dos indivíduos mediante uma contínua modulação
afetiva desempenhada estrategicamente mediante a produção e consumo de
peças fonográficas que podem ou não ser nomeadas “música”.
Enquanto isso, o carro da pamonha (do gás, dos 40 ovos ou dos
abacaxis) está passando na sua rua.

79
A elaboração de práticas contra-disciplinares de escuta em contextos de criação artística é o
tema central dos capítulos 4 e 5 desta tese.

67
Parte 4

Etologia do áudio ubíquo

68
4.1. Viralizar

Um regime operacional de controle por modulação afetiva supõe uma


infraestrutura material. É preciso esclarecer, desde já, que o que chamo aqui
de “áudio ubíquo” diz respeito primordialmente a uma condição de
infraestrutura material, particularmente aquela relativa extensão da malha
elétrica instalada sobre a face da Terra80. Não se trata da ideia “som ubíquo”, e,
portanto, da ideia de que “tudo soa e o tempo todo” (Kahn, op. cit.), como na
mítica panaural posta em perspectiva no início deste capítulo. Trata-se da
materialidade de vidas vividas segundo a concretude de malhas elétricas. No
Brasil, por exemplo, o censo demográfico de 2010 dizia que 97,8% da
população deste país encontrava-se com acesso à energia elétrica81. Não se
trata, também, de ubiquidade “da música”82, mas de um esforço de nos
posicionarmos conceitualmente em relação a um estado atual de condições
materiais que está na base de hábitos cotidianos praticados por grande parte
das populações urbanas, sobretudo os hábitos de registrar, reproduzir,
compartilhar e manipular arquivos de som.
Uma quantidade imensa de pessoas desempenha sua subjetividade em
relação a hábitos em que arquivos de sons são gerados, replicados, recebidos,
transmitidos – “compartilhados” (se quisermos utilizar aqui o léxico de
aplicativos de mensagem e redes sociais). Em julho de 2017, o aplicativo
WhatsApp anunciou a frequência de um bilhão de usuários ativos por dia83. Isto
quer dizer um grande volume de unidades transmitindo arquivos de som em
formas de “mensagem de voz”, arquivo de música e de vídeos contendo
música.

80
A este respeito, fotografias da terra à noite feitas a partir de satélites fornecem uma imagem
duplamente interessante, por mostrarem ao mesmo tempo a porção de terra ocupada e a de
terra não ocupada pela eletrificação. Ver por exemplo:
<https://www.nasa.gov/topics/earth/earthday/gall_earth_night.html>. Conforme indica o senso
de “acesso à eletricidade” realizado pela instituição “The World Bank”, cerca de 90% da
população mundial (contabilizando áreas urbanas e rurais) vivem com acesso à energia
elétrica. Ver: <https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS>.
81
Ver <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/11/energia-eletrica-chega-a-97-8-dos-
domicilios-brasileiros-mostra-censo-demografico>.
82
Há no Brasil, uma rede de pesquisadore(a)s trabalhando na área de música -
especificamente educação, composição e computação musical - em torno do tema “música
ubíqua”. Por “áudio ubíquo” não me refiro a “música ubíqua”.
83
Ver o texto no Blog do aplicativo: <https://blog.whatsapp.com/10000631/Conectando-um-
bilh%C3%A3o-de-usu%C3%A1rios-todos-os-dias>.

69
Se em meados do século XX, o problema ambiental relativo aos ouvidos
era formulado em termos de uma poluição sonora decorrente de motores a
combustão e maquinário industrial – formando um contexto material que um
dos primeiros esforços teóricos relativos ao problema da ecologia sonora em
contextos urbanos viria a chamar de “paisagem sonora lo-fi” (Schafer, 1977) –,
é possível dizer, no início do século XXI, que o problema ambiental relativo à
ao meio-ambiente sonoro precisa ser formulado em termos de uma
áudiovirologia (Goodman, op. cit.).
Por sua vez, do ponto de vista de uma “áudio virologia”, os objetos
problemáticos são fragmentos de som que se proliferam sob a forma de
produtos culturais minuciosamente programados, bem com sob a forma de
produtos culturais feitos de modo não-profissional, e ainda por usuários de
aplicativos de celular e softwares caseiros de edição de arquivos de áudio e
vídeo. Isto é: a ecologia sônica do capitalismo viral é nutrida por fontes
profissionais e amadoras84. Se falamos aqui em um estado de “guerra branda”
conduzida em termos sônicos, é por saber que o campo político de alguns
países já se articula em termos de guerras virais de crenças e opiniões85, e por
supor a existência de um ecossistema da cultura entendido como campo de
propagação viral, em função das estruturas materiais disponíveis para tal,
incluindo conexão internet fixa e móvel, dispositivos móveis, e redes sociais.
As próprias condições materiais atuais de produção e circulação da
comunicação favorecem a emergência de um ecossistema de replicações em
massa. O “vírus cultural” torna-se um agente amplamente operante.
Experimenta-se síndromes de opiniões, crenças, esperanças, tensões e medos
compartilhados. Todos os dias há um repertório de assuntos mais falados
[trending topics], variando de hora em hora e conforme a localização
geográfica. Este é o meio-ambiente em que se troca música e informações
sobre música. O próprio capitalismo torna-se “viral” (Parikka, 2011), e, uma
nova Lei ideal emerge como regente da mercadoria musical: a de tornar-se
viral [to go viral].

84
Sobre a noção de “capitalismo viral”, ver Parikka, 2011 e Massumi, 2015.
85
A este respeito, ver a série de documentários intitulada “Cyberwar”
(<https://www.viceland.com/en_us/show/cyberwar>), especialmente o episódio “A grande
guerra de memes” [“The great meme war”].

70
Neste contexto, o regime de produção e consumo musical baseado na
Lei formal de “tornar-se viral” faz da auralidade humana – incluindo aí audição,
emoção, memória – uma via propícia para o estabelecimento de colônias virais.
Por sua vez, a categoria de “áudio vírus” coloca em cena a necessidade de
uma epistemologia musical que seja capaz de pensar e experimentar
conceitualmente o modo de existência desses novos agentes operantes no
âmbito da produção e da recepção musical. O desafio teórico aí consiste no
exercício de forjar conceitos capazes de lidar, por um lado, com uma lógica
operacional capaz de lidar com processos de captura evocativa, mobilizados
por fragmentos musicais dotados de um status próprio, porque pensados no
interior de uma lógica do desejo, como componentes de individuação.

4.2. Individuação

No que diz respeito à particular condição relacional e etológica posta em


cena pelos “áudio vírus”, podemos pensar como sendo um novo desafio
estudos musicais a tarefa de elaboração de uma ciência que o Muzak tem, mas
a musicologia não, a saber, a de que música é um componente de
individuação86. Uma música é entendida aqui como sendo um tipo de agente
físico, porque materialmente sônico, e psicoativo, porque desempenha uma
função de subjetivação, através da qual se realiza uma negociação entre
pulsões inconscientes e a consciência subjetiva87. E mais precisamente, não
precisamos falar necessariamente em peças de música, pois basta uma
pequena frase, basta um “loop”, ou, no limite, basta um único som breve, e aí a
questão já não é nem mais a “música”, mas a de unidades sonoras que 1) não

86
"Individuação" é o conceito-chave da ontologia orientada à processualidade e ao devir
formulada pelo filósofo Gilbert Simondon. Esta ontologia entende todas as formas consolidadas
como o efeito de um processo de interações pré-formais entre as diferenças de potencial.
Portanto, esta teoria postula o conceito de "indivíduo" como sendo sempre o resultado parcial
de um processo de individuação. Sua estabilidade formal é sempre "metaestável" (Simondon,
2005 [1958], p. 26). Trata-se de uma filosofia centrada o processo de “ontogênese”, segundo a
qual não há nenhuma forma em si: todas as formas são o resultado parcial de uma inter-
relação de agência concreta de materiais e forças específicas. Portanto, para Simondon, o
conceito de indivíduo precisa ser sempre remetido ao processo de gênese através do qual o
indivíduo é constituído.
87
Sobre uma abordagem da música como elemento psicoativo, ver La musique et la transe.
Esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et de la possession, trabalho
seminal de Gilbert Rouget a este respeito. A respeito da função subjetiva específica
desempenhada pela audição de música, ver o tema do “acesso a si”, em Tubes: la philosophie
dans le jukebox (Szendy, 2008, p. 30-39; 91-92).

71
têm a proporção, nem o status jurídico e estético de peças de música; e 2) são
particularmente evocativas88.
Em um texto que vem há muito tempo sendo lido e desdobrado no
campo da pesquisa em música no Brasil89, Deleuze e Guattari utilizam a
imagem de uma criança que, assustada, cantarola uma melodia “para se
tranquilizar”. Segundo os autores, tal criança hipotética “se tranquiliza” com a
melodia cantarolada, colocando em ênfase a abordagem da música em termos
de seu potencial de influir no corpo e no psiquismo como um operador concreto
de variação afetiva. Com esta simples imagem, fica posto um acontecimento
banal: um “salto” qualitativo em termos de individuação que uma simples
melodia pode desempenhar90. O estabelecimento do modo de existência de tal
salto qualitativo operado ao nível da individuação é um componente que falta
aos estudos acadêmicos musicais e sonoros de orientação positivista. A razão
para tal impensado é simples: há uma musicologia e uma sonologia que são
completamente centradas e formuladas em termos de estética. Isto é, impera a
discussão em termos de gosto e da divisão de indivíduos em termos de classes
identitárias. Por sua vez, o problema que se anuncia com a ubiquidade
infraestrutural do áudio e com os áudio vírus é, para nós aqui, de ordem
primordialmente ética e política.
É a isto a que referimos quando dizemos, um pouco jocosamente, que o
Muzak tem uma ciência que a musicologia não tem: a saber, ao fato de, no
limite, não importar o que preenche a escuta, e sim seu caráter de agente
individuante, isto é, de algo que participa de modo efetivo na performance da
identidade de um sujeito à escuta. A este respeito, precisamos destacar dois
pontos: 1) importa mais a função de subjetivação que uma música
desempenha do que características identitárias genéricas como “escola” ou
“estilo” de uma música. O que importa é a função e o efeito que uma música

88
“basta uma pequena frase” é uma alusão a Deleuze. Com relação ao loop, ver Caesar
(2016). A noção de “evocativo” como atributo da percepção sonora é referido aqui em
conformidade com Chaves (2013). A ideia de que a música é um componente de individuação,
dotado de um significativo potencial “territorializante” e “desterritorializante” é amplamente
difundida em Mil Platôs (Deleuze; Guattari, 1980).
89
Trata-se do texto “De la ritournelle” de Deleuze e Guattari, componente de Mil Platôs (1980).
Este texto é parte significativa da produção bibliográfica de pesquisadores como Silvio Ferraz,
Rogério Costa, e Giuliano Obici, para ficar em apenas três exemplos.
90
“Pode ser que a criança salte ao mesmo tempo em que canta, mas é a canção ela mesma
que é, já, um salto: ela salta do caos a um começo de ordem no caos (...)” (Deleuze; Guattari,
1980, p. 382).

72
produz no contexto de uma individuação psíquica; e 2) a expressão “sujeito à
escuta” aparece inteiramente re-significada, dizendo respeito não mais um
sujeito consciente de uma “boa e treinada” escuta; mas um sujeito exposto à
escuta, exposto à ação de alto-falantes, onde quer que ele vá91. O áudio vírus é
uma consequência material do áudio ubíquo. Sua lei ideal é viralizar.

4.3. Submersão sensorial, colônia viral

A conjunção entre áudio ubíquo e áudio vírus forma a necessidade de


elaboração de problemas em termos de etologia. A situação etológica
correspondente à noção de “áudio ubíquo” é, portanto, a de contínua exposição
ao áudio vírus. No entanto, os modelos epistemológicos e pedagógicos que
orientam a pesquisa em música no Brasil ainda não incorporaram
suficientemente este fato. A partir de pesquisas musicológicas centradas em
problemáticas relativas à noção de escuta musical, como a que foi realizada
por Peter Szendy (2001), pode-se cogitar que é justamente o apego dos
modelos epistemológicos e pedagógicos a técnicas de escuta92
correspondentes a um regime de auralidade centrado na noção moderna de
obra musical, que tornam nossas teorias musicais surdas com relação a um
novo campo problemático relativo à música. Mais do que isto, ao manter a
pesquisa acadêmica surda com relação aos áudio vírus como agentes que
constituem problema, estes modelos epistemológicos e pedagógicos também
nos mantém na condição de colônia destes agentes.
Este é o problema principal: a manutenção de um regime epistemológico
equivale-se à manutenção de um regime colonial. Daí um desafio que se
endereça à educação musical: entender o que se passa ao nível do áudio
vírus. Mapear os ordenamentos econômico-políticos que regem padrões de

91
A noção de “sujeito a escuta” como sujeito afetado pela condição de ouvinte, e impactado
por esta condição é descrita de modo similar à da descrição aqui realizada - mas em relação a
outra base material - por Jean-Luc Nancy em à L‟écoute, traduzido para o Português (de
Portugal) por Fernanda Bernardo.
92
Refiro-me aqui à noção de audile technique formulada por Jonathan Sterne em The Audible
Past (2003) como referente a um repertório de interpretantes dos quais um modo de escuta
dispõe em um determinado contexto material e histórico – “um conjunto de práticas de escuta
que estavam articuladas com a ciência, a razão, e a instrumentalidade e que encorajaram a
codificação e a racionalização do que foi ouvido” (Sterne, 2003, p. 23). A este respeito, ver
especialmente a introdução e o terceiro capítulo do livro.

73
produção e consumo musical atualmente vigentes, para, então, estabelecer de
modo mais consciencioso um projeto político-pedagógico que converse
concretamente com a realidade sociocultural específica de quem estuda
música. A sugestão, aqui, é a de que tal projeto político-pedagógico poderia
pensar-se em relação ao problema de assumir uma postura concreta em
termos de uma política da auralidade. Deste ponto de vista, uma educação
musical pode ser pensada como uma contra-política em face de regimes
hegemônicos de auralidade. Sua operação própria seria a descolonização
permanente da escuta.

Conclusão

Há uma revolução no pensamento a respeito do som e da escuta que


passa pela figura de John Cage, entendendo-o como sendo um divisor de
águas. Naturalmente, este é “marco” porque está inserido no interior de uma
narrativa histórica particular (branca, europeia, etc.). Em todo caso, a revolução
que se opera em Cage diz respeito à afirmação categórica da ideia de que o
som é onipresente, e de que escutas particulares direcionam campos auditivos
específicos. “Som” e “Silêncio” passam a dizer respeito, também, a limiares de
audibilidade.
O que Douglas Kahn faz em sua crítica é contestar esta ideia apontando
o que entende ser uma insuficiência desse modelo da “panauralidade” com
relação à necessidade teórica de se pensar criticamente o que ele chama de
“socialidade do som” (Kahn, op. cit.). Seu argumento, em linhas gerais, é o de
que o gesto de “musicalizar o som” não basta como gesto crítico, e que seria
preciso pensar as mediações sociais que dão suporte às percepções e
concepções acerca do som e da escuta. Assim, sem ter logrado fragilizar a
obra de Cage (pois esta se sustenta de pé por si própria), Kahn teria apontado
um “impensado” na abordagem da escuta que ali se encontra.
Tendo em vista esta crítica, o que fizemos neste capítulo foi propor uma
volta a um dos fios condutores da argumentação de Kahn (a saber, o processo
de elaboração de uma “peça silenciosa” por parte de Cage), para destacar dali
uma leitura possível, e que não faz uníssono nem com a crítica de Kahn, nem
com o discurso da panauralidade como ontologia geral do som e da escuta.

74
Neste ponto, ressaltamos o fato de esta ideia Cageana não ter sido atualizada
(isto é, veiculada concretamente) apenas sob a forma do célebre trabalho
4‟33‟‟, mas também, sob a forma da formulação conceitual de uma peça de
silêncio intitulada Silent Prayer, planejada para ser vendida à empresa Muzak.
O argumento aqui consiste em cogitar que Silent Prayer é uma
contestação diretamente endereçada ao problema da ubiquidade do som, mas
desta vez não exatamente uma ubiquidade cósmica ou ontológica, e sim a
ubiquidade planejada da background music. A este respeito, afirmamos que, na
medida em que se endereça de modo problematizante com relação a uma
corporação que comercializa a “humanização de ambientes” mediante
configuração de sons organizados segundo o cálculo de uma racionalidade
instrumental, Cage está operando em um nível de abordagem da “socialidade
do som” (Kahn, op. cit.).
Por sua vez, aceitar esta tese implica, também, aceitar que a formulação
conceitual de uma peça musical proferida em uma conferência pode, por si
mesma, ser considerada como parte da obra de Cage. Junto a isto implica
também considerar que a ideia da peça de silêncio não teve, em Cage, apenas
uma atualização possível, e que Silent Prayer manifesta um modo de
atualização que diverge de 4‟33‟‟, no sentido de não operar no contexto da
formulação da ideia de uma panauralidade cósmica, mas de uma
panauralidade mais específica, econômica e política, que estava em vias de se
consolidar no seio da era fonográfica, tal como esta se articulava em meados
do século XX.
As segunda e terceira partes do capítulo dedicam-se a desdobrar esta
perspectiva, colocando em ênfase dois modos de uso da música que qualquer
musicologia tradicional acharia ser absurdos (por serem “extramusicais”). No
entanto, tentei mostrar aqui que ab-surda é, hoje, a própria musicologia
moderna, porque lhe faltam diretrizes epistêmicas (leia-se, conceitos) para
pensar efetivamente as condições atuais de produção, performance e consumo
de música. Falta-lhe, sobretudo, ferramentas para entender a variabilidade do
modo de existência dos artefatos culturais “música”, os quais podem ser
objetos de contemplação, em alguns casos, e instrumentos de guerra ou de
tortura, em outros. Por esta razão, foi realizado um mapeamento da Muzak

75
como dispositivo de controle da auralidade, e de práticas tópicas de reprodução
fonográfica.
Posicionou-se aqui uma abordagem pragmática da música e do som.
“Pragmática” porque atenta ao uso – no sentido emulado da filosofia da
linguagem, segundo o qual o significado de uma proposição ou mesmo de uma
palavra está no uso da mesma em um contexto específico.
O deslocamento do tema da escuta desde o âmbito da panauralidade
cósmica para a dimensão política da ubiquidade sonora implica assumir uma
perspectiva pragmática, e, portanto, tópica, com relação aos problemas que a
escuta coloca em termos de conhecimento, subjetividade e política. Portanto,
entre panauralidade e especificidade aural está a necessidade de uma teoria
dos usos tópicos do som, da música e da escuta.

76
Figura 14: “Crater digging”. Gareth Halliday, 2015.

77
CAPÍTULO 2

Micropolíticas do meme sônico

78
Metodologicamente, uma áudio virologia implica a transcrição
da terminologia de mercados e anti-mercados musicais; Os
artistas ou produtores individuais, por exemplo, tornam-se
portadores, os eventos tornam-se incidentes de surtos, as
cenas musicais tornam-se campos de contágio, o comércio se
torna uma troca de fluidos ou partículas sônicas contagiosas, o
rádio torna-se literalmente uma rede de transmissão, e o
ciberespaço acústico, em ambos os seus domínios analógicos
e digitais, torna-se um campo epidemiológico de contágio
afetivo. Ao construir esta áudio virologia, é útil rastrear os
traços desta noção de infecção sônica que residem latentes
nos discursos do século passado, observando como a
digitalização da cultura trouxe microculturas virais para um foco
cada vez mais nítido
- Steve Goodman, Sonic Wafare, p. 130.

79
Introdução

Agora, escavemos. Dentre os discursos que versam sobre música já se


pode ouvir um novo hit: o verme de orelha. O nome “verme de orelha” refere-se
a qualquer trecho pegajoso de música que continua a repetir na mente de uma
pessoa, mesmo na ausência do estímulo sensorial93. Assunto há tempos
discutido em pesquisas na área de psicologia, o verme de orelha viria a tornar-
se, mais tarde, assunto de interesse teórico e prático no marketing e no
discurso musicológico. Ao longo das duas primeiras décadas do século XXI, o
verme de orelha tem sido incorporado como objeto de interesse geral,
aparecendo em matérias recorrentes no discurso jornalístico 94. Assim, se agora
escavamos, não é para encontrar o verme de orelha como tópico negligenciado
dos estudos musicais, mas para adentrar outra esfera lógico-discursiva, de
modo a podermos subtrair nosso exercício analítico do domínio de um senso
comum musicológico, jornalístico ou científico. Tal escavação exige a
experimentação de ecologias, sociologias e ontologias estrangeiras à economia
subjetiva conveniente às regulações do mercado fonográfico. Tal transposição
teórica nos possibilitaria pensar o verme de orelha fora do regime lógico da
representação, e assim poderíamos adentrar o contexto de um sistema
conceitual no qual cada fragmento musical é entendido como uma força que
atua de modo concreto em processos de subjetivação.
Encontraremos aí uma lógica do desejo na qual fragmentos musicais se
misturam às pulsões e repetições pré-conscientes de um sistema psíquico
subjetivo. Por este motivo, este capítulo se vê forçado a operar uma espécie de
esquizoanálise do inconsciente aural. Só assim poderíamos chegar ao verme
de orelha, no que ele tem de realidade pragmática: ele é um componente de

93
A expressão “verme de orelha” é uma tradução literal das expressões ohrwurm (Alemão),
earworm (Inglês), e ver d‟oreille (Francês). Optei pela tradução literal desta expressão, tal como
acontece nas línguas mencionadas acima, resultando, portanto, em “verme de orelha”, no
Português.
94
Ver, a este respeito, a série “Earworm”, produzida por Estelle Caswell junto à corporação de
notícias Vox Media. A série encontra-se disponível online em formato de playlist no YouTube
em <https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ8cMiYb3G5fyqfIwGjH2fYC5fFLfdwW4>.
Veremos ao longo deste capítulo outros exemplos de matérias jornalísticas acerca do tema.

80
individuação, que se articula por regimes semióticos mistos95. E, sobretudo, é
um agente que atua como operador de poder que atua ao nível da composição
de territórios existenciais subjetivos96. Trata-se, portanto, de um modo de
existência que exige uma leitura que ultrapassa esfera da quantificação
extensiva, exigindo também uma leitura atenta a fenômenos de ordem
intensiva. Em companhia de textos que já avançaram neste sentido, o presente
capítulo dedica-se a deslocar a abordagem do verme de orelha para uma
esfera centrada em relações de captura e contágio por afecção.
O modo de existência do verme de orelha desestabiliza a noção clássica
de sujeito (entendida como uma entidade individuada e autônoma), uma vez
que o sujeito existe com o verme de orelha, e a partir dele97. Como veremos, o
verme de orelha é uma mediação através da qual o sujeito faz a experiência de
si mesmo, como vida situada temporalmente, afetivamente, e ontologicamente
(leia-se, como vida situada no interior de uma malha de memória). O verme de
orelha é um componente de ordem relacional e ecológica, antes de ser um
assunto redutível a juízos estéticos ou musicológicos sem maiores prejuízos.
Por esta razão, apenas uma virada ecológica e etológica seria capaz de
abordar o problema em sua complexidade.
No capítulo anterior, vimos Steve Goodman (2010, p. 83) caracterizar o
áudio vírus como um vetor pulsado de subjetivação. É bem isto: um
componente de subjetivação, que influi e age analogicamente em uma
dimensão embrionária, emergente, larvar, da subjetividade. O verme de orelha
é acontecimento vivido, um agente com o qual entretemos relações sociais.
Este capítulo é composto em duas partes: a primeira descreve
conceitualmente a noção de meme sônico (posicionada aqui como sinônimo de
verme de orelha e áudio vírus), mediante uma leitura de abordagens virológicas
de fenômenos da “cultura”; a segunda parte trata de apreciação de dois nichos

95
Incluem-se aí signos passionais e assignificantes. Para uma descrição detalhada desses
regimes de signos, ver os textos “sobre alguns regimes de signos” e “rostidade” em Deleuze;
Guattari, 1980.
96
Sobre a noção de Território existencial, ver Guattari, 1992.
97
É neste sentido, por exemplo, que Peter Szendy (2008, p. 92), em seu estudo sobre este
tema, afirma o verme de orelha como sendo uma mediação através da qual o sujeito
experimenta um acesso a si. Ou seja, afirmando o verme de orelha como um mediador que
exerce uma função específico no contexto da economia subjetiva de uma pessoa.

81
de comércio fonográfico online – o mercado de música de estoque e o mercado
de logomarcas sônicas. Através desta apreciação, apresento uma possível
leitura da ecologia material da auralidade hoje, em contextos nos quais o
comércio fonográfico se articula em torno da ação de viralizar como o seu ideal
paradigmático, e em torno do meme sônico como forma paradigmática de
artefato cultural a ser comercializado.

82
Parte 1

Áudio virologia

83
1.1. Coceira musical: o verme de orelha

Em 2006, o jornal The Guardian publica um artigo escrito pelo


compositor russo Vadim Prokhorov98, no qual o “verme de orelha” aparece
como a encarnação do vírus cultural em forma de configurações musicais.
Prokhorov considera que

de acordo com James Kellaris, professor de marketing da


Universidade de Cincinnati (...) em um momento ou outro, cerca de
99% das pessoas tiveram “vermes de orelha” - essas músicas
pegajosas as quais as pessoas não conseguem tirar de suas
cabeças". (...). Em média, os episódios podem durar várias horas e
acontecem com bastante frequência em "sofredores crônicos". O
termo “verme de orelha” é uma tradução da palavra alemã Ohrwurm,
usada para descrever a "coceira musical" do cérebro. É um termo
confuso, uma vez que o fenômeno não tem nada a ver com pequenas
criaturas semelhantes a larvas que se arrastam em sua orelha e
colocam ovos em seu cérebro. O verme musical realmente funciona
mais como um vírus, anexando-se a um hospedeiro e mantendo-se
99
vivo alimentando-se da memória do hospedeiro .

Este mesmo artigo é referido por Peter Szendy na abertura do livro


Tubes: la philosophie dans le jukebox (Szendy, 2008, p. 11-13), onde o próprio
autor inclui a si mesmo no rol de “sofredores” (Ibid.) da ação deste tipo
particular agente replicador. Szendy ressalta que nem todos os vermes de
orelha têm o mesmo alcance, pois há, evidentemente, aqueles promovidos de
modo massivo pelo grande mercado fonográfico internacional – as “obsessões
mundializadas do hit-parade” (Szendy, 2008, p. 12) – os quais, para tal,
necessitam de grandes montantes de capital investido em divulgação. No
entanto, paralelamente a esta dimensão de circulação genérica da mercadoria,
há uma dimensão da relação particular: nem todos os vermes de orelha são
experimentados da mesma maneira por um sujeito, pois há sempre aqueles
com as quais um indivíduo entretém um apreço específico. Alguns lhe
emocionam, outros lhe irritam sobremaneira (Ibid.)100. Alguns exercem uma

98
Ver sítio eletrônico: < http://www.vadimprokhorov.com/>.
99
“Can‟t get it out of my head”, em The Guardian, 22 de Junho de 2006. O texto pode ser
acessado online no endereço < https://www.theguardian.com/music/2006/jun/22/popandrock>.
100
A este respeito, o exemplo que o próprio autor apresenta de “verme de orelha” que o irrita
sobremaneira é a canção “Imagine”, de John Lennon.

84
força particularmente relevante para fazer lembrar uma época vivida, ou para
fazer arrepiar os pelos do braço.
Diversas peças de música pop são feitas para funcionar como vermes
de orelha. Elas dirigem-se a você, sabendo que irão “marcar época”, compor a
“trilha sonora de sua vida”. E de fato, é isto que fazem. Muitas são produzidas
no âmbito do grande mercado fonográfico internacional, outras são feitas em
pequenos laboratórios digitais de produção sônica (os estúdios caseiros).
Ambas, independente da escala de divulgação, inscrevem-se em uma mesma
linhagem de produção musical a partir de táticas de racionalização da
auralidade, estendendo ao âmbito da “música popular” a razão instrumental
que vimos no último capítulo com o dispositivo Muzak. Com o verme de orelha,
a racionalização da auralidade articula-se em uma dimensão de intimidade do
sujeito, abrindo-o como um espaço de reprodução e circulação de capital
(Szendy, 2008, p. 76-88).
A discussão teórica em torno deste artefato cultural exige que se retire o
quanto possível as ressonâncias de uma moral de classe sobre o debate. Em
vez de classificar automaticamente este agente como sendo “mau”, ou o móvel
de uma suposta “regressão da audição” (Adorno, 1996 [1963]), a discussão
teórica exige um tratamento conduzido a título de uma apreciação de agentes
dotados de um potencial particular de replicação, e que atuam no âmbito da
composição de territórios existenciais subjetivos. A discussão é mais de caráter
etológico que estético, portanto. Em sua lógica própria, o verme de orelha é
alheio às divisões contextuais entre “alta” e “baixa” cultura. Ele atravessa pela
tangente as categorias com as quais a modernidade ocidental organiza o
campo da “cultura”.
Steve Goodman avança neste sentido, rejeitando não apenas as falsas
divisões interiores à esfera da cultura, mas o próprio hábito de situar os
problemas relativos à música no interior de um debate estético. Segundo este
autor, uma áudio virologia101 não deve se pautar em uma “moralidade
antropocêntrica da saúde” (Goodman, 2010, p. 130). O problema aqui, diz
respeito às táticas instrumentais de produção e propagação em massa deste
101
Isto é, uma experimentação teórica que tem os fenômenos relativos ao “verme de orelha”
(ou “áudio vírus”) como objetos de pesquisa.

85
tipo de replicadores. Tais táticas colocam em cena a necessidade de
transformação do exercício crítico na pesquisa em música, mediante a qual a
pesquisa poderia abordar mais concretamente problemas relativos a políticas
da auralidade face às condições atuais de replicação da informação.
Além disso, as táticas dedicadas à produção de surtos virais de agentes
sônicos coloca em cena, também, a necessidade de elaboração de métodos
práticos de relação com esse tipo de agentes replicadores. Na introdução de
Tubes, por exemplo, Szendy se pergunta se o próprio ato de escrever um livro
sobre vermes de orelha não seria um meio para “livrar-se deles”102. Lembre-se
que os vermes de orelha têm como característica a capacidade de surgir e
desaparecer subitamente no meio da experiência cotidiana, no decorrer de um
dia qualquer. Eles aparecem e desaparecem “como fantasmas” (Szendy, 2008,
p. 51), tal como nos dá a ver de maneira exemplar o filme On connaît la
chanson (1997), de Alain Resnais, no qual os personagens são como que
parasitados por melodias que surgem repentinamente, e que se vão tão
subitamente quanto apareceram. Se não se pode evitar o aparecimento dessas
coceiras musicais momentâneas, portanto, o exercício de lidar empiricamente
com elas parece ter de ser duplicado por algum método para que se possa
“livrar-se” delas.

1.2. A etologia no Jukebox

Entre você e um verme de orelha, entretém-se uma relação social. Com


efeito, tal relação pode ser traduzida como fenômeno psicofísico.
Neurocientistas e marqueteiros cuidam desta tarefa, a qual se mescla, muito
frequentemente, a interesses de mercado. Por sua vez, o âmbito especulativo
da filosofia traduz tal relação entre sujeito e verme de orelha como fenômeno
primordialmente econômico. Peter Szendy (2008, p. 31; 43) avançou neste
sentido, se propondo a delinear uma lógica geral do verme de orelha, em que
este apareceria como uma peça-chave da economia subjetiva. Tal lógica
pressupõe uma relação de analogia entre mercado e vida psíquica, entendendo
102
“É então para me livrar deles que me coloco a escrever sobre eles, para eles, este pequeno
livro?” (Szendy, 2008, p. 12).

86
ambos como dimensões econômicas regidas por um princípio de equivalência
geral. Szendy faz confluir psicologia e economia mediante uma caracterização
do verme de orelha como um tipo de artefato cultural que opera
pragmaticamente no seio da vida subjetiva, compondo situações nas quais
melodias pegajosas e demais fragmentos musicais involuntários exercem um
papel ativo em processos de subjetivação. Segundo este filósofo, o verme de
orelha age como uma dobradiça (Szendy, 2008, p. 91) que articula diretamente
mercado e vida psíquica, e o faz de um modo muitíssimo particular: o verme de
orelha estende a lógica do equivalente geral no seio da vida psíquica, isto é,
ele opera como meio material através do qual esta lógica logra avançar um
pouco mais sobre as malhas imateriais da vida psíquica.
Peter Szendy diz algo a respeito do verme de orelha que não se
encontra nos relatos psicológicos e jornalísticos: a experiência do verme de
orelha caracteriza-se por uma “pura estrutura de troca” (Szendy, 2008, p. 86).
Segundo este filósofo, a experiência do verme de orelha implica uma dimensão
de equivalência geral análoga ao papel que o dinheiro ocupa no mercado de
capitais. Isto é: eles têm um valor de troca, pelo qual itens diferentes podem ser
equalizados, e assim, cumprir uma função no interior de um sistema. Szendy
percebe aí a existência de uma relação de analogia estrutural entre mercado e
psiquismo, uma vez que ambos estes sistemas se atualizam
independentemente dos termos necessários para tal. Por exemplo, o sistema
mercado atualiza-se com a relação de comércio, independentemente da coisa
comercializada: basta que haja uma relação de troca tendo como critério
regulador a métrica do dinheiro como equivalente geral. Por sua vez, o sistema
sujeito atualiza-se com a relação pela qual se estabelece uma identidade
subjetiva, independentemente dos signos mobilizados na identificação.
Há de fato, uma forma-sujeito, como diziam as filosofias pós-
estruturalistas desde o final da década de 1960. Em relação a esta forma, Peter
Szendy acrescenta e ressalta que, tanto o mercado quanto o sujeito articulam-
se como estruturas garantidas pelo cumprimento de uma função garantida pela
troca baseada em equivalência geral. O verme de orelha entra nesta dança da
subjetivação, como item cultural que preenche uma função de economia

87
subjetiva, independente de qual seja o fragmento musical específico. Conforme
Szendy coloca o problema, ao articular simultaneamente memória, estado
emotivo, estado corporal, temporalidade vivida, a experiência do verme de
orelha media o processo de identificação pessoal de um modo sui generis.
Reencontramos aqui o que Deleuze e Guattari (1980, p. 429-433) diziam a
respeito de o som ter uma potência ou coeficiente de (des)territorialização”
privilegiado no interior da vida psíquica de um indivíduo. Com o verme de
orelha, o sujeito articula para si um suporte psíquico, um território existencial
para a sua identidade. “Uma criança, no escuro, tranquiliza-se cantarolando”
(Ibid., p. 382), já sugeriam os filósofos muitos anos antes, remetendo a esta
função de subjetivação desempenhada mediante evocação de um fragmento
musical qualquer.
É, portanto, essa função que interessa a Szendy em sua análise do
verme de orelha como fenômeno econômico, e, sobretudo, o fato de tal função
poder ser cumprida por um verme de orelha qualquer. Por esta razão, o filósofo
destaca o fato de que tal experiência, embora articule dimensões singulares de
uma vida específica, possa ser articulada por mercadorias genéricas. É assim
que a experiência do verme de orelha articula-se como uma pura estrutura da
troca, através da qual se tocam diretamente o mais banal e o mais singular
(Szendy, 2008, p. 15-39).
Portanto, se adotarmos aqui uma terminologia da esquizoanálise,
podemos afirmar que, assim como a estrutura mercado é atualizada pela
simples relação de troca, independente daquilo que é trocado; a estrutura
sujeito é atualizada pela simples articulação de um território existencial,
independente dos termos que preenchem tal território. Cumpre-se uma função
no interior de um sistema. Para este filósofo, o que mais importa é o fato de o
verme de orelha cumprir uma função sui generis no contexto de um processo
de subjetivação. E não importa qual será o verme de orelha em questão,
importa é que haverá um, e que um território existencial será articulado sob o
efeito dessa contingente e incerta “linha de musicalidade” (Deleuze; Guattari,
1980, p. 226-229) no interior do sistema desejante. Os vermes de orelha, com

88
as nostalgias, os ânimos e os sobressaltos que eles nos impugnam, formam
também o objeto de uma etologia.

1.3 . Os hinos íntimos: o mercado dentro de si

A relação entre subjetividade e verme de orelha é marcada por uma


dimensão de contingência, uma vez que o item particular que preenche a
função subjetivante varia conforme condições contextuais. Tudo depende da
localização geográfica e a época em que a relação é posta. O repertório de
vermes de orelha que exercem uma força particular sobre um determinado
indivíduo varia conforme lugar e época em que vive tal indivíduo. Segundo
Szendy, mercado e desejo se articulam de forma analógica, tendo o verme de
orelha como dobradiça. O sujeito faz a experiência de si mesmo [soi; self]
mediante a relação com esse item da ordem da cultura, da relação social, da
herança, da experiência de um habitat.
A analogia entre mercado e capital é desdobrada na tese segundo a
qual a experiência do verme de orelha iguala-se à abertura da subjetividade a
um espaço transindividual, no qual o capital pode se reproduzir no mais íntimo
da subjetividade. Trata-se de uma dose particular de infiltração da lógica
capitalista no desejo. Através desta relação, o capital (indústria de mercadorias
musicais circulantes em escala global) expande a lógica do equivalente geral
no âmbito da experiência particular do desejo. E, no entanto, a experiência do
verme de orelha é também o reino da particularidade, no sentido de aquilo que
há de mais singular na experiência que o sujeito faz de si mesmo – seu
repertório de memórias afetivas.
Szendy chama a atenção para o fato de que a experiência do verme de
orelha, apesar de articular-se como uma estrutura, articula-se, paradoxalmente,
em função de condições inteiramente contingentes. O repertório de canções ou
fragmentos musicais que compõem os territórios existenciais que sustentam
uma determinada identidade pessoal é extremamente variável. No entanto, a
despeito da variabilidade dos itens, em todos os casos há a consolidação de

89
territórios existenciais, articulados a partir da conjunção de signos variáveis. A
contingência se emaranha no núcleo da necessidade.
Para o filósofo, o mercado fonográfico alimenta-se desta relação
analógica entre mercado e psiquismo como duas dimensões econômicas,
marcadas pela troca generalizada. Daí o verme de orelha ser posicionado em
uma zona de indistinção entre mercado e vida psíquica, articulando aí uma
dimensão que Szendy (2008, p. 76-77) chama de intimnidade [inthymnité] isto
é, uma dimensão de “hinos íntimos”, na qual a dimensão intensiva da
subjetividade equaliza-se ao “o que há de mais banal no mercado das
mercadorias musicais, o que há de mais intercambiável na circulação das
trocas” (Ibid., p. 77). Szendy entende esta dimensão como sendo estruturante
da subjetividade, e não apenas a subjetividade dada a escutar música: mesmo
aquela pessoa que não tem o hábito de escutar música será, em algum
momento, acometida por um hino nacional, religioso, ou de um grupo qualquer,
ou uma canção de amor ou de protesto, ou mesmo um simples fragmento
musical que será capaz de desempenhar uma função “territorializante”
(Deleuze; Guattari, 1980, p. 381-433) no curso de uma subjetividade.
Por sua vez, o mercado fonográfico se articula mediante a lei da troca
generalizada entre vermes de orelha, de modo a renovar continuamente seus
produtos, atendendo sempre a uma sede pelo ajuste psicológico que só este
tipo de componente de subjetivação satisfaz. Por esta razão, Szendy considera
que, a despeito da diferença entre suas formas, esses hits “todos se
assemelham entre si” (Ibid.). Isto é, a função subjetiva de uma singularidade
vivida é preservada, embora a coisa que desempenha a função seja uma
banalidade produzida no mercado de cultura de massas.
Com efeito, o verme de orelha se agencia nas políticas hegemônicas de
formação de subjetividade de massa. E isto porque ele é dotado de uma
potência muito específica, de agir no seio da vida psíquica e da singularidade
vivida. Como veremos melhor na próxima seção, o verme de orelha é, antes de
tudo, um fator ambiental, uma coisa da vida. Por esta razão, justamente,
passamos agora a uma caracterização do modo de existência do verme de
orelha como sendo o de um meme. Veremos que o meme é um operador

90
conceitual que não se encaixa muito bem na divisão entre natureza e cultura,
pois atravessa transversalmente os dois termos dessa divisa, uma vez que
descreve fenômenos da ordem da cultura mediante relações de replicação,
simbiose e parasitagem da ordem da natureza.
Agora nosso agente muda de nome: não mais um “verme de orelha”,
mas um meme sônico. Mas é o mesmo agente do qual falamos. Um meme
sônico age sobre o sujeito como um modulador, forçando relações de
modulação de tonalidade afetiva. O meme sônico é um agente que coloca em
cena o desafio teórico de se pensar musicologia e sonologia como áudio
virologia. Uma nova ecologia sonora, portanto, onde circulam áudio vírus ou
vermes de orelha, isto é: memes sônicos.

1.4. Do Meme

Comecemos com uma acepção do termo “meme” tal como já se


encontra estabelecida em dicionários. Neste sentido, “meme” diz respeito a
“uma ideia, comportamento, estilo ou uso que se espalha de pessoa a pessoa
dentro de uma cultura”103. Ou, em outras palavras: “um elemento de uma
cultura ou sistema de comportamento que pode ser considerado transmissível
de um indivíduo para outro por meios não genéticos, especialmente por
imitação”104.
Segundo esta acepção, um meme é uma unidade de herança cultural
capaz de se replicar de um cérebro a outro sem que haja grande esforço. A
ideia de “meme” foi inicialmente elaborada por um biólogo, mas, por dizer
respeito ao ato de replicação de unidades culturais, tornou-se, posteriormente,
objeto de pesquisa no âmbito dos estudos culturais e da antropologia, tendo
sido também o motivo central de criação de uma linha de pesquisa acadêmica
(a “memética”) dedicada a debater questões relativas a este tipo de agente.
A formulação inicial da noção de meme remete ao livro O gene egoísta,
publicado em 1976, pelo biólogo Richard Dawkins. Neste livro, Dawkins
apresenta uma abordagem da teoria evolucionista tendo o gene como eixo de
103
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/meme>.
104
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/meme>.

91
sua análise dos seres vivos e do processo evolutivo. Este livro argumenta em
favor da tese de que o que deve ser pensado como unidades básicas de
sobrevivência não são corpos animais ou vegetais, mas genes. Deste ponto de
vista, os seres vivos, incluindo os humanos, são postulados como “veículos”
para a transmissão das informações genéticas que os configura, de modo que
os sujeitos desta teoria são esses agentes pré-individuais e não-humanos
chamados genes.
Dawkins (2006 [1976], p. 191) caracteriza os genes como “replicadores”,
isto é, unidades de informação que produzem cópias de si mesmas para serem
transmitidas de geração para geração105. Assim, tópicos fundamentais da teoria
evolucionista – tais como, por exemplo, a seleção natural – são entendidos
como questões relativas à vida desses replicadores que agem a fim de
preservar sua continuidade – daí a ideia de o gene ser “egoísta”, em razão de
sua agência interessada primordialmente em autopreservação e perpetuação.
Mas em um capítulo específico, intitulado “memes: os novos replicadores” (pp.
189-201)106, Dawkins se propõe ir além das usuais explicações darwinianas do
comportamento humano em termos genéticos. Para tal, o autor cogita
hipoteticamente a existência de outro tipo de replicador, análogo ao gene, mas
dessa vez atuando no âmbito da cultura107. A analogia se baseia sobre a
capacidade de replicação, e a hipótese do autor é a de que qualquer forma de
vida que tiver a propriedade de fazer cópias de si mesmos, o fará108. É aí que
entra o “meme” como “unidade de transmissão cultural” (Ibid., p. 192) ou
“unidade de imitação” (Ibid.) análoga ao gene109. Em 1976, Dawkins dava como

105
“O que, no fim das contas, os genes têm de tão especial? A resposta é que eles são
replicadores” (Ibid.).
106
Paginação referente à edição de trigésimo aniversário do livro, publicada em 2006.
107
“para uma compreensão da evolução do humano moderno, precisamos começar a
dispensar o gene como a única base de nossas ideias sobre evolução” (p.191).
108
“Tão logo a sopa primeva forneceu condições nas quais moléculas pudessem fazer cópias
de si mesmas, os replicadores decolaram. Por mais de três milhões de anos, o DNA tem sido o
único replicador do qual valeu a pena falar. Mas ele não necessariamente mantém esse
monopólio por todo o tempo. Quando quer que emerjam condições nas quais um novo tipo de
replicador pode fazer cópias de si mesmo, os novos replicadores irão tender a decolar, e
começar uma nova evolução por eles mesmos” (p. 193).
109
“Precisamos de um nome para o novo replicador, um substantivo que veicule a ideia de uma
unidade cultural de transmissão, ou uma unidade de imitação. „Mimeme‟ vem de uma raiz
grega adequada, mas quero um monossílabo que soe um pouco como „gene‟. Espero que
meus amigos classicistas me perdoem se eu abreviar mimeme para meme” (p. 192).

92
exemplos de memes “melodias, ideias, frases de efeito, roupas, modas, modos
de fazer vasos ou construir arcos” (Ibid., p. 192), enfim, pequenas unidades de
expressão que se propagam facilmente em um meio-ambiente110.
Conforme o texto, tais unidades de transmissão cultural não são
herdadas geneticamente (Ibid., p. 189), e evoluem por meios não-genéticos
(Ibid., p.190). Como foi mencionado anteriormente, é próprio dos memes
replicarem-se de cérebro a cérebro por imitação111. “Meme” é, portanto, o nome
daquilo que se “espalha de cérebro a cérebro” (Ibid., p. 192) sob a forma de
ideais “pegajosas” [cathcy] facilmente replicáveis. Dentre tais “ideias
pegajosas”, um exemplo paradigmático de meme é a melodia cantarolada ou
assoviada112.
Outro componente da analogia entre unidade de transmissão genética e
unidade de transmissão cultural é a capacidade de adaptação, propagação e
sobrevivência de memes. Neste ponto, a noção de “fundo genético” (genetic
pool)113 vem para o centro da analogia, sendo traduzida em “fundo memético”
(memetic pool). Segundo o autor:

A imitação, em sentido amplo, é o modo como os memes podem


replicar. Mas assim como nem todos os genes que podem replicar o
fazem de modo bem sucedido, igualmente, alguns memes são mais
bem sucedidos no fundo memético [memetic pool] que outros. Isto é o
análogo da seleção natural (Ibid., p. 194).

110
Em um curto vídeo explicativo, Dawkins afirma que poderia ter utilizado um vírus de
computador como exemplo para a sua ideia de um agente replicador capaz de reproduzir a si
mesmo, mas que tal agente não existia em 1976. Ver <https://youtu.be/6iHZi-z7H4o>.
111
“Assim como genes propagam a si mesmos no fundo genético saltando de corpo a corpo
pela via de espermas ou ovos, memes também propagam a si mesmos no fundo memético
saltando de cérebro a cérebro pela via de um processo que, em sentido amplo, pode ser
chamado imitação” (p. 192).
112
Em 2014, Dawkins afirma que a “ideia” replicada poderia ser um estilo de vestimenta, um
sotaque, uma palavra, um estilo de artesanato, e apresenta como exemplo paradigmático de
meme uma melodia cantarolada ou assoviada. Ver: <https://youtu.be/4BVpEoQ4T2M>.
Dawkins ele mesmo utiliza a palavra “catchy” (“pegajoso”) para se referir a uma característica
dos memes mais propensos à sobrevivência e persistência em um contexto em que a cultura
de ideias é pensada sob a chave da capacidade de replicação.
113
O nome “fundo genético” refere-se à totalidade dos genes presentes em uma determinada
população de um organismo de reprodução sexuada, em um determinado momento. Em
conformidade com o paradigma da competição (e não da colaboração simbiótica) já postulado
em Darwin para o caso dos organismos vivos, Dawkins caracteriza a genetic pool como um
âmbito agonístico, onde os genes competem uns com os outros em uma dinâmica de
reprodução em função de adaptação e sobrevivência.

93
A ideia de sobrevivência por adaptação (leia-se, de “seleção natural”)
está no centro desta analogia114, e conduz o autor à seguinte questão: o que
torna, então, os memes mais aptos a persistirem – ou a serem mais bem
sucedidos – no fundo memético? A observação dos exemplos apresentados
por Dawkins ao longo deste capítulo – dentre os quais a própria ideia de “Deus”
aparece como um meme (Ibid., p. 192-193) – permite concluir que o “valor de
sobrevivência” de um meme “resulta de seu grande apelo psicológico” (Ibid., p.
193). O “encaixe” (Ibid.) subjaz ao potencial de aceitação no interior de uma
população específica, e tal aceitabilidade, por sua vez, depende da maneira
como a “ideia” assenta-se sobre predisposições psicofísicas de prazer e
conforto.
Assim, a capacidade de apreensão sem esforço e o apelo psicológico
formam as condições para uma potencial distinção no “fundo memético” e a
consequente manutenção de sobrevida mediante replicação através de
gerações. Já em sua formulação de origem, Dawkins ressalta que, dentre os
memes musicais, os mais propícios a propagarem-se massivamente são
aqueles passíveis de serem cantarolados ou assoviados, e que, aliás, o fato de
chegarem a ser assoviados ou cantarolados pode ser tomado como índice da
propagação de um determinado meme musical:

Se o meme é uma ideia científica, sua propagação dependerá do


quão aceitável ela é para uma população de cientistas individuais;
uma medida aproximada de seu valor de sobrevivência poderia ser
obtido pela contagem do número de vezes que ela é referida por
sucessivos anos em periódicos científicos. Se o meme é uma melodia
popular, sua propagação através do pool de memes pode ser
mensurada tendo em vista o número de pessoas que a assoviam nas
ruas” (Ibid.).

Dawkins não previa a era do YouTube e seus algoritmos que


contabilizam visualizações. O anacronismo da ideia de contabilizar o “número
pessoas que a assoviam nas ruas” é digno de nota. À era da contabilidade de
“visualizações” ou “likes”, o critério de estatística de memes musicais muda de

114
O pressuposto aqui é o de que o mundo social, tal como o mundo biológico, é moldado
pelas forças cegas da seleção natural e não por um design inteligente. A este respeito, ver
<http://en.slow-media.net/memetic-turn>.

94
figura. A despeito de eventuais anacronismos de um ou outro exemplo,
prevalece o caráter de parasita deste tipo de modo de existência. Com relação
a esta característica própria ao meme, Dawkins cita o que psicólogo N.K.
Humprhey a respeito da primeira versão do capítulo “meme: os novos
replicadores”, em que se ressalta o modo de existência e de ação deste
agente:
Os memes devem ser considerados como estruturas vivas, não
apenas metaforicamente, mas tecnicamente. Quando você planta um
meme fértil em minha mente, você literalmente parasita o meu
cérebro, transformando-o em um veículo para a propagação do
meme, assim como um vírus poderia parasitar o mecanismo genético
de uma célula hospedeira”. (Ibid., p. 192).

Esta formulação de Humphrey dá um passo interessante no sentido de


retirar a ideia de meme do registro de uma metáfora cultural de processos
biológicos e situá-la, literalmente, como um tipo de agente infeccioso. Deste
ponto de vista, as “unidades de transmissão cultural” colocam em cena a
necessidade de estudos culturais formulados em termos de parasitologia. Tal
parasitologia, por sua vez, teria como objetos de análise uma diversidade de
situações nas quais o devir de um cérebro humano individual é pilotado por um
agente que atua sobre o complexo corpo-mente “tal como um vírus poderia
parasitar o mecanismo genético de uma célula hospedeira” (Ibid.).
É neste sentido de considerar a infecção por meme em sua literalidade,
e não como figura de linguagem, que alguns estudos de objetos culturalmente
compartilhados, dentre os quais, a música, experimentam propostas de
transformação epistêmica formuladas a título de “memética” ou estudo dos
vírus culturais. Com relação a tal transformação epistêmica, cumpre observar
que, na medida em que localiza poder de agência em um modo de existência
infraindividual, a memética trabalha, também, no sentido de descentrar o
humano.
Em linhas gerais, portanto, a “memética” surge como ramo de pesquisa
análogo à “genética”, mas dedicado ao estudo de outro tipo de agentes
replicadores. Como mencionado acima, tal concepção da capacidade de
replicação de ideias e todo tipo de objetos culturais foi adaptada no âmbito dos

95
estudos culturais, onde o meme aparece como “vírus mental” ou “vírus cultural”
(Cullen, 2000). Não se trata de um “verme” ou de um “vírus” no sentido literal
destas palavras, e, portanto, referindo-se a agentes biológicos que poderiam
ser detectados por exames de diagnóstico por imagem ou por reações
químicas.
O grande problema com relação a este agente é que, embora ele não
seja rastreável por meio de diagnósticos por imagem do cérebro, ele também
não é uma simples ideia ou imaginação. O vírus mental opera, replica-se,
compõe processos de individuação. Tem-se, portanto, o meme como um
agente auto-replicante, e ontogenético. Tudo o que ele precisa é de um
hospedeiro.
*
Voltando ao texto de Dawkins, além do exemplo referido acima com
relação à ideia de um meme “musical”, o da pequena frase musical com grande
probabilidade de ser assoviada (isto é, de replicar-se involuntariamente em
meu cérebro), a música aparece também em O gene egoísta como meio para
esclarecer a variedade de configurações formais que podem agir como um
meme. Neste ponto, mediante a analogia da “sinfonia”, o meme aparece como
sendo qualquer traço particularmente expressivo:

Até então falei de memes como se fosse óbvio de que consiste uma
unidade-meme. Mas evidentemente isso está longe de ser óbvio. Até
aqui eu disse que uma música é um meme, mas e quanto a uma
sinfonia: quantos memes ela é? Cada movimento é um meme? Cada
frase de melodia reconhecível, cada compasso, cada acorde, ou o
quê? (Ibid., p. 195).

Com a analogia da sinfonia como o exemplo de um “todo” cujas partes


podem ser destacadas como instâncias dotadas de agência por si mesmas,
Dawkins estabelece uma descrição conceitual de um ambiente cultural em
cujas “unidades de transmissão” (memes) portam duas características
marcantes: 1) elas podem apresentar-se sob a forma de fragmentos, e,
portanto, não apenas como unidades culturais com o status de “obras”; e 2)

96
funcionam segundo uma lógica assignificante da frequência, e não segundo a
lógica representativa do significante.

1.5. Memética e a máquina de memes

Entre os anos 1997 e 2005 esteve ativo um periódico científico intitulado


Journal of Memetics, proposto como um ambiente de exposição e discussão de
pesquisas conduzidas a título de memética115. O texto que descreve o
periódico informava, em 1997 que, “em razão da inexatidão atual do conceito
de meme”, o nome do periódico precisava ser complementado com um
subtítulo. O resultado foi “Revista de Memética: modelos evolutivos de
transmissão de informação”116. Deste modo, a própria ideia de “memética”
como uma disciplina científica seria pensada como campo de pesquisa
empírica e análises relativas à esfera da “cultura” entendida como campo de
propagação viral de artefatos materiais e imateriais.
Em continuidade com as teses iniciais de Dawkins, a memética pensa a
informação como uma matéria de contágio e replicação. O modelo biológico é o
do vírus. No campo dos estudos de mídias e do ativismo social, fala-se até
mesmo em virada memética (memetic turn)117 como designador de uma virada
epistemológica no campo de estudos culturais.
Em um dos livros significativos para esta “virada”, The meme machine, a
psicóloga Susan Blackmore (1999)118, constrói uma narrativa em que é
recorrente um recurso hipotético ao “ponto de vista do meme” (Blackmore,
1999, p. 27; 30; 36; 37-52). Segundo a autora, “do ponto de vista do meme”, os
corpos humanos são terras a serem colonizadas, uma vez que é próprio dos
memes o exercício de transformar “pensamentos, emoções, desejo de sucesso
e vontade de trabalhar duro” de agentes humanos em “aspectos da máquina de
replicação” (Ibid., p. 142). Seguindo a analogia entre o gene e o meme
“egoísta”, Blackmore caracteriza o humano como
115
Ver <http://cfpm.org/jom-emit/about.html#introduction>.
116
“Journal of Memetics: evolutionary models of cultural transmission”.
117
Ver <http://en.slow-media.net/memetic-turn>.
118
Blackmore é uma pesquisadora que esteve envolvida no corpo editorial do Journal of
Memetics acima mencionado. A autora mantém uma página online com diversas sugestões de
leitura sobre temáticas em torno do meme como questão a ser pensada.

97
parte do ambiente em que todos esses memes prosperam, e esses
memes usam-nos para sua própria propagação.(...). Na medida em
que nosso meio-ambiente se torna mais e mais rico em memes e
dispositivos para copiar memes, podemos esperar que mais e mais
pessoas tornem-se infectadas com memes que os levam a passar
suas vidas os propagando. Isso é o que os memes fazem (Ibid.).

A memética é, portanto, uma vertente pós-humanista dos estudos da


cultura. Segundo seus pressupostos epistemológicos básicos, a categoria de
“humano” designa meramente uma terra devoluta onde se assentam, como
maquinarias replicantes, agentes pré-individuais auto-replicadores. Blackmore
tece seu livro dedicado às “máquinas de memes” (leia-se, os humanos)
mediante um tópico expresso sob a forma de um convite:

imagine um mundo cheio de cérebros e muito mais memes do que


casas a serem possivelmente encontradas. Quais memes são mais
propícios a encontrar um lar seguro e ser passado adiante? (Ibid.).

Assim, a memética te convida a cogitar que seu cérebro é uma espécie


de hospedaria por onde transitam inúmeros e diversos agentes. Os agentes
são unidades auto-replicadoras de informação; e a consciência subjetiva, tal
como já havia sugerido Freud (2010 [1917]) no início do século XX, é uma
habitante de uma casa que não é exatamente sua119.

1.6. Áudio virologia e descentramento do humano

Assim, o verme de orelha é abordado aqui, por um lado, como uma


questão de ordem ambiental; e por outro, como uma questão de ordem
colonial, na medida em que se trata de uma população de agentes que
estabelecem um tipo particular de relação com a audição. Como vimos na

119
Refiro-me aqui à afirmação feita no curto ensaio Uma dificuldade da psicanálise, de 1917,
segundo a qual “o ego não é o senhor da sua própria casa”. Segundo Freud, tal afirmação
implica um “golpe no amor próprio do homem, o que posso chamar de golpe psicológico”. E
conclui que, sob o efeito desta tese, a tendência própria ao ego, em sua própria defesa, seria
descreditar a psicanálise: “não é de espantar, então, que o ego não veja com bons olhos a
psicanálise e se recuse obstinadamente a acreditar nela”. O mesmo jogo se repete entre
humanismo e memética. A antropologia humanista moderna seria neste sentido, uma
dificuldade no caminho da memética.

98
seção anterior, em referência ao trabalho de Susan Blackmore, do ponto de
vista do verme de orelha, a audição é apenas um canal para replicação, o
ponto de chegada de uma possível nova colônia120. A respeito destas duas
frentes problemáticas – ambiental e colonial – com relação ao “áudio vírus”,
Steve Goodman fala em favor do exercício de uma “áudio virologia”, em um
trecho que gostaríamos de ler aqui com atenção:

O estado de submersão do sensório afetivo, do qual a escuta ubíqua


é agora um subconjunto, obriga a transformação dos quadros
ultrapassados do pensamento sônico. Na tentativa de executar a
atualização necessária, uma áudio virologia começa a partir da
premissa de um modo de audição que está "sempre ligado". Como
em todas as outras conexões de rede continuamente abertas, o corpo
torna-se vulnerável ao contágio viral. Se a Muzak, como arquitetura
sônica, antecipou o ambiente de audição ubíqua no qual o consumo
agora é rotineiramente submerso, a logomarca sônica – localizada na
linha genealógica dos que remonta aos jingles de rádio – visa
catalisar a motivação para consumir, criando um ponto de inflexão
que é disparado sonicamente (Goodman, 2010, p. 145, grifo meu).

Além de apresentar a tese segundo a qual a Muzak antecipou um estado


de coisas ambiental que se caracteriza por um estado contínuo e ubíquo de
exposição ao som, a passagem acima apoia-se sobre algumas teses e
pressupostos que vale a pena enumerar aqui. Tais são os seguintes
pressupostos de uma áudio virologia: 1) Encontra-se em vigência um estado de
coisas que caracteriza-se pela demanda de um modo de audição sempre
ligado; 2) Trata-se de uma forma sônica que funciona mediante contágio viral;
3) Tal forma sônica exerce uma ação sobre corpo e mente de um sujeito
humano; 4) A ação desempenhada por tal forma sônica consiste, em muitos
casos, em catalisar a motivação para consumir; 5) O modo de relação entre
esta forma sônica e o corpo humano é o do contágio; 6) O corpo está sempre
vulnerável ao contágio; 7) O corpo é como um conjunto de conexões de rede
continuamente abertas; 8) O corpo vive enquanto submerso rotineiramente em
um meio-ambiente de audição ubíqua; 9) Jingles de rádio são os antecessores
desta forma de ação sônica.

120
Com relação a uma descrição conceitual do humano como colônia de vírus culturais (os
“memes”), ver o livro The Meme Machine de Susan Blackmore (1999), cuja tese central é,
justamente, a de que corpo e mente humanas são “máquinas de memes”, hospedeiros de
transmissores de agentes replicadores autônomos.

99
A áudio virologia coloca em cena, portanto, a título de necessidade
epistemológica, duas características que precisam ser observadas de perto: em
primeiro lugar, ela posiciona o humano como ser vivo imerso em um meio
ambiente viral; Em segundo lugar, que encontra-se em vigência um mercado
cujo paradigma de reprodução de capital é o do contágio viral, do controle e da
modulação afetiva (Goodman, 2010, p. xiv; xvi; 12; 17; 134; 144; 190; 198). Tal
mercado compõe-se de diferentes setores da produção industrial de “cultura”
(dentre os quais, a “música”), onde os bens culturais são programados para
atuarem como agentes virais.
O próprio mercado mobiliza o humano como sendo o seu objeto, e não
seu sujeito. Tal descentramento e reposicionamento do humano como objeto
de racionalização coloca em questão uma revisão da ética. Goodman ressaltou
que a “áudio virologia”, não se deve reproduzir uma “moralidade
antropocêntrica da saúde” (Ibid., p. 130), de modo que é preciso ressaltar que
um áudio vírus não necessariamente adoece o humano. Na grande maioria dos
casos, o que ele faz é apenas movimentar, pilotar, dirigir o humano a certos
comportamentos e hábitos121. Por esta razão, é preciso conceder ao áudio
vírus um novo direito de existência (Lapoujade, 2017, p. 81-100), pelo qual
podemos reconhecê-lo como um agente em pleno direito ontológico. O áudio
vírus existe concretamente como um componente ativo do meio-ambiente, em
relação ao qual o humano encontra-se constantemente em contato, e em
relação ao qual o “humano” se constitui como indivíduo e como espécie. Na
medida em que age mediante uma potência particular de capturar o desejo de
forma assignificante, os áudio vírus atuam de forma ontogenética sobre o
humano. O humano torna-se quem é a partir da relação com memes.

121
Salvo em casos raros e específicos de alucinação auditiva envolvendo música. A respeito
destes quadros, ver os artigos “The clinical spectrum of musical hallucinations” em
<http://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(04)00273-4/pdf>; e “musical hallucination
associated with hearing loss”, em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2011000300024>.

100
1.7. A ética memética

Em resposta ao status de componente ativo, próprio à categoria de


“áudio vírus”, Steve Goodman (Ibid., p. 130) descreve a “áudio virologia” como
uma espécie de ciência das relações. Neste contexto, a ciência das relações
ganha o nome de “ética”, a qual, por sua vez, é descrita em termos de “um
plano material de encontros específicos entre corpos (os quais podem ser
construtivos ou destrutivos)” (Ibid.). Então, era isto que estava nas entrelinhas
desde o início: uma ética baseada na contingência de encontros particulares –
leia-se, Spinoza.
Como vimos na última seção, o humano foi descentrado, de modo que
tal plano de relações não mais pressupõe exclusivamente o agente humano
como instância dotada de agência. Portanto, trata-se de uma ética que não se
fundamenta abstratamente na soberania de noções tais como “consciência” e
“livre arbítrio” humano. O que se tem, ao contrário, é um esforço para se
pensar a Ética como uma filosofia prática da relação, razão pela qual o sistema
seu conceitual se traduz em termos de vetores, recorrências, variações de
velocidade, relações de movimento e repouso. Segundo Goodman,

Na Ética, Spinoza descreve uma ecologia de movimentos e repouso,


velocidades e lentidões, e o potencial das entidades para afetar e ser
afetado. Essa ecologia será construída como um campo vetorial de
"afecteis" (afeto + projétil), ou o que William James se refere como
vetores pulsados de sentimento (Ibid., p. 83).

A áudio virologia se apresenta, portanto, como um Ética descrita por


meios lógicos, colocando em cena uma ecologia de vetores pulsados agindo
uns sobre os outros, em correlação122. Nesta ecologia toda relação é pensada
em termos de movimento e modulação, como um campo vetorial de forças no
qual um agente é sempre compreendido como estando a modular e a ser
modulado por outro.
Tem-se aí, a adoção de uma estratégia teórica que não se funda sobre a
identidade de um sujeito humano, e não se reduz a uma disciplina específica,

122
Cumpre ressaltar que Gilles Deleuze e Félix Guattari trabalharam exatamente neste sentido,
já em 1980, especificamente no texto no texto “Do ritornelo”, em Mil Platôs.

101
preferindo optar por trabalhar de modo articulado as esferas da lógica e da
ética, ontologia, lógica e política e da estética123. Ao evocar Spinoza, William
James, Deleuze e Guattari, Goodman propõe trazer para o a ideia de “áudio
virologia” uma noção de campo social descrito como camadas e mais camadas
de agenciamentos coletivos entre “vetores pulsados” dotados de capacidade de
afecção124. É em relação a esses agenciamentos que a mente humana se
constitui. Não há luz divina, apenas materialismo histórico. É neste sentido que
Goodman enfatiza o potencial de agência da categoria de “áudio vírus” ao
mesmo tempo em que coloca em perspectiva o potencial de agência da forma-
sujeito125.
Deste modo, os sujeitos da áudio virologia não são consciências
humanas dotadas de interioridade, mas corpos e mentes agenciadas em redes
descentradas, e então implicados nas “malhas biotécnicas cambiantes de
culturas sônicas” locais e globais (Goodman, 2010, p. 179). Mas também, e,
sobretudo, como vimos anteriormente, são vetores pulsados de subjetivação,
isto é, agentes não-humanos capazes de mobilizar o humano de modo
analógico, isto é, relacionando-se diretamente com a ordem do inconsciente,
do desejo, das pulsões, das compulsões. O meme assalta o humano mediante
uma relação de “captura a-significante” (Deleuze; Guattari, op. cit.).
Deste ponto de vista, a relação entre o agente humano e o áudio vírus
(bem como a ética daí decorrente) é pensada como uma lógica – uma lógica
aberrante (Lapoujade, 2015), de fato, mas uma lógica. Trata-se aí de um
desdobramento do “mundo em que as individuações são impessoais e as
singularidades são pré-individuais” (Deleuze, 1968, p. 4), e, portanto, um
espaço em que há muito mais modos de existência dotados de potência de agir
que aqueles que são especificamente humanos. No texto de Goodman, tal
lógica é traduzida em termos de uma política em que o exercício do poder é
123
Tal formulação conjunta entre ética, ontologia, lógica e política se faz de modo evidente em
continuidade com o gesto filosófico avançado por Deleuze e Guattari, o qual é tomado como
referência marcante no livro de Goodman aqui comentado.
124
A descrição detalhada desta noção de “campo social” (ou “socius”) pode ser encontrada em
O Anti-Édipo (Deleuze e Guattari, 1972).
125
Entenda-se aqui “forma-sujeito” como a subjetividade reduzida ao cogito, definida como
instância formal autônoma e fundamentalmente destacada do reino das coisas materiais. Vale
observar, a este ponto, que na condição de entidade individuada e isolada do entorno por
contornos sólidos; a forma-sujeito é regida por diagramas ocularcêntricos da razão.

102
pensado em termos de frequência, contágio afetivo e controle por modulação
sensorial.
Portanto, na medida em que as relações concretas de poder que formam
problemas éticos são mobilizados materialmente sob a forma de operadores
que não são estruturados linguisticamente, a própria ética é pensada de modo
a exigir uma estratégia epistemológica capaz de lidar com signos
assignificantes, e de diagnosticar modos e processos de captura (bem como de
ruptura) assiginificante.
Esta parece ser a consequência da insurgência de Deleuze e Guattari
contra o estruturalismo e a psicanálise: é preciso pensar etologicamente, e a
etologia seria a ciência de compor mapas, redes e malhas de arranjos
complexos de agentes em interação. Etologia como “esquizoanálise” (Deleuze;
Guattari, 1980, p. 20; 27; 33), e, portanto, como prática cartográfica de arranjos
materiais e psíquicos em processo. A orelha é uma máquina; e é também peça
de outras máquinas, ou seja: uma orelha é uma máquina desejante (Deleuze;
Guattari, 1972), e toda escuta é primordialmente uma questão de
agenciamento do desejo (Ibid.).
Daí, a questão da sonologia poderia ser pensada como eto-logia das
condições da experiência do som. Uma lógica das condições da experiência
sonora, as quais não são exclusivamente dadas na natureza, mas produzidas
socialmente. Todo ouvido é um misto de natureza e cultura, um híbrido, e como
tal, pode ser tratado fora dos binarismos que separam o bio-lógico do sócio-
lógico.

1.8. O contágio como modo relacional

Além do áudio vírus como acontecimento físico, seja ele materializado


por meio de fones de ouvidos ou paredes de alto-falantes, há também o áudio
vírus como acontecimento virtual, e neste ponto, como afecção, captura e
racionalização da memória sônica. Ainda em Sonic Warfare, Steve Goodman
(2010, p. 130-132; 185-187) formula a noção de “áudio virologia” em termos de
uma “política da frequência”. Tal mescla entre as ideias de “virologia” e

103
“política” ganha expressão particular no neologismo “viropolítica da frequência”
(Ibid., p.155, grifo meu). Tal concepção coloca em ênfase o fato de ações de
ordem política serem implantadas materialmente sob a forma de vibração 126.
Segundo o autor, as relações de poder precisam ser pensadas em termos de
contágio afetivo, a nível micropolítico, e em função de relações específicas.
Neste contexto, a áudio virologia é posicionada no texto como um
desdobramento complementar da “virologia cultural” (isto é, a “memética”,
conforme vimos anteriormente neste capítulo), contribuindo com a abordagem
de uma esfera material específica em relação à qual o contágio viral é
pensado, sobretudo, em termos de matéria em posta em vibração. O contraste
estabelecido por Goodman entre a virologia aural e as meméticas correntes se
estabelece mediante a seguinte distinção: há, por um lado, teorias meméticas
que consideram o cérebro humano como o hospedeiro de ideias, frases, sons,
discursos parasitas, mas fazendo toda esta agência viral convergir para a
cognição, sendo esta postulada como o escoadouro de toda a agência pré-
individual; e há, por outro, teorias que se dirigem a um tipo de afecção
contagiosa que extrapola o nível linguístico, operando em termos de relações
de movimento e repouso, aumento e diminuição de velocidade e lentidão. A
áudio virologia é definida do lado desta última, sendo pautada pelo que o autor
chama de “ontologia da força vibracional” (Goodman, 2010, p. 81-84; 2012, p.
70-72) na qual – ao contrário do que (des)entendem alguns autores produzindo
na área dos estudos do som127 – mesmo algoritmos e fórmulas matemáticas
vibram (Ibid., p. 28; 175; 197).
Assim, podemos concluir que o “áudio vírus” (“verme de orelha” ou
“meme sonoro”) age por modulação afetiva (Goodman, op. cit.), por captura
assignificante (Deleuze; Guattari, op. cit.), isto é, por contágio. A ideia de
“Ética” ganha aí um aspecto de etologia, na qual o “sujeito” é entendido como
uma entidade macroscópica – uma “máquina de memes” [meme machine]

126
Goodman chega a caracterizar o capitalismo como “vibro-capitalismo”: “a micropolítica da
frequência aponta na direção de ondas e partículas que abduzem consumidores imersos na
duplamente trans-sensorial e não-sensorial sopa do vibro-capitalismo” (Goodman, 2010, p.
188).
127
Refiro-me aqui particularmente ao artigo Sound studies without auditory culture: a critique of
the ontological turn, de Brian Kane (2015).

104
(Blackmore, op. cit.) que tem como pressuposto a agência coletiva pré-
individual.
Em sua forma particularmente sônica, a modalidade material que
Deleuze e Guattari (1980, p. 90; 92) chamam de “signos-partículas”128 ,
correspondem ao que chamamos aqui de vírus sonoros, vermes de orelha,
áudio vírus, memes sonoros. Por sua vez, tais signos-partículas não são
signos de representação, referindo-se a alguma verdade exterior a eles
mesmos: são operadores evocativos, prestes a articular sua memória, alterar
seu batimento cardíaco, arrepiar os pelos do seu braço, enfim, mexer com seu
desejo e sua subjetividade.

Figura 15: “Você pensa que vida ecologicamente sintonizada significa ser todo eficiente e
puro. Errado. Significa que você pode ter uma discoteca em cada cômodo de sua casa”. Fonte:
Timothy Morton, via Twitter.

128
A expressão tem como variantes “partículas-signos” (Ibid.), ou “partículas assignificantes”
(Ibid., p. 10).

105
Parte 2

Mercados Virais

106
Até aqui argumentamos que a proposta de uma “áudio virologia”, pode
ser vista como sendo, no mínimo, razoável, do ponto de vista de uma pesquisa
musical que pretende pensar o seu próprio presente, especificamente no que
diz respeito às condições materiais postas em cena no contexto da era da
técnica fonográfica. A partir desta constatação, seria preciso testar a
operacionalidade de pensar virologicamente em relação a alguns circuitos de
produção e consumo de objetos classificados como “musicais” no interior de
contextos específicos.
Ao longo das seções seguintes, veremos especificamente dois circuitos
de produção e consumo de objetos fonográficos, a saber, o da “música em
estoque”129 e o da logomarca sônica. Como afirma Brandon Labelle (op. cit.), a
Muzak deixou como “legado” a iniciativa de tomar o espaço acústico e a
audição humana como objetos de instrumentalização. Em continuidade com
esta tese, o texto a seguir posiciona a análise dos dois circuitos acima referidos
em termos de desdobramentos do dispositivo Muzak em função de um novo
repertório de injunções de mercado.
A análise do comércio de músicas de estoque e logomarcas sônicas é
entretecida com a leitura do modo como Brian Massumi caracteriza o modo
operatório atual do mercado capitalista. Esta parte propõe, portanto, uma
leitura cruzada entre dois segmentos do mercado fonográfico online atual, e a
caracterização do capital como operador “ontogenético” (Massumi, 2016).

2.1. Música em Estoque

Na última seção, vimos o ser humano como uma rede afetiva aberta em
constante contato com agentes que fazem vibrar, balançar, dançar, trabalhar e
sonhar. São necessários, portanto, esforços teóricos para reposicionar
epistemologicamente as possibilidades de agência crítica no que diz respeito
tanto ao fazer quanto ao teorizar música.

129
A expressão “música em estoque” é utilizada aqui como tradução do termo “stock music”.
Também conhecida como “música de produção” (“production music”) ou “música de biblioteca”
(“library music”), o nome “música em estoque” refere-se à música gravada que pode ser
licenciada para clientes para uso em filmes, televisão, rádio e outros meios de comunicação.
Em sua grande maioria, a música referida por este nome é de propriedade de bibliotecas de
música de produção.

107
Ainda em relação às “ecologias sônicas do capitalismo” (Goodman,
2010, p. 128) maquínico e viral, podemos perceber aí a uma proposta de
pesquisa que considera as condições sociais e econômicas que dão
sustentação a um determinado circuito de produção e consumo musical,
especificamente aquele que é expressamente entendido como um campo de
propagação viral. A este respeito, consideremos uma variação infraestrutural
pontual no âmbito das condições práticas do fazer musical: o surgimento do
computador pessoal portátil.
Em um dos capítulos finais de Música e Mediação Tecnológica,
Fernando Iazzetta (2009) considera uma série de impactos desta nova
ferramenta em termos de criação e estética musical. Segundo Iazzetta, com o
laptop computer,

tornou-se possível fazer música em qualquer lugar: na poltrona de um


avião, na mesa de um café, no sofá da sala, ou - por que não? -
numa sala de concerto. O laptop computer, o computador apoiado
sobre as coxas, é estúdio, ferramenta de composição, gerador
sonoro, instrumento musical, arquivo de músicas e aparelho de som,
tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso sobre as coxas, e controlado
por um teclado mais rudimentar do que o que qualquer música tenha
tocado em tempos anteriores (Iazzetta, 2009, p. 193-194).

Dentre a variedade de impactos provocados pela incorporação desta


nova ferramenta no âmbito das práticas musicais, Iazzetta destaca três pontos
principais, a saber: 1) o surgimento de um novo gênero musical - a “laptop
music” (Ibid., p. 195); 2) o surgimento de uma nova estética baseada no ruído
digital - a estética “pós-digital” dos glitches (Ibid., p. 198); e 3) uma
problematização das fronteiras entre diferentes nichos de produção musical, as
quais são tradicionalmente estabelecidas como divisas entre música “erudita” e
“popular”.
Mediante a utilização do laptop como instrumento musical, uma
diversidade de praticantes que anteriormente encontravam-se separados pelas
divisas acima mencionadas agora se reúnem sob a condição de usuários de
ambientes de manipulação digital de áudio (Ibid., p. 196-200). Centrando
momentaneamente o foco em situações de concerto, Iazzetta considera que a
“laptop music”, é praticada por agentes que “estão em algum lugar entre a
música de vanguarda eletroacústica e a música eletrônica de dança” (Ibid., p.
194). Além disso, o autor enxerga nestes praticantes uma reserva potencial de

108
ressurgência da figura do músico amador, ou pelo menos, de uma figura do
praticante de música que não se enquadra na divisão tradicional que se
estabeleceu no âmbito das práticas musicais ao longo do processo histórico de
divisão dos lugares musicais distribuídas em torno do concerto público
entendido como paradigma de comércio musical130.
Com efeito, a incorporação do laptop como ferramenta de produção e
consumo de música redesenha a paisagem das trocas musicais. A este
respeito, dois pontos precisam ser observados, sendo que um deles concerne
à emergência de mercados editoriais, e de todo um ciclo de frequentadores
não-especializados de conteúdos didáticos (“tutoriais”) informando como
produzir peças de música (chamadas, nestes circuitos, de “tracks”); e o outro
concerne à consolidação e crescimento exponencial de um mercado específico
de música: o de “música em estoque” [stock music].
Observemos aqui mais detalhadamente este segundo ponto. Dedicado
ao uso em contextos tão variados como salas de espera, restaurantes e
produtos audiovisuais, a “stock music” é mais largamente empregada no
âmbito da produção audiovisual, principalmente no âmbito da produção
“independente” de baixo e médio orçamento. A música em estoque responde à
demanda de uma cultura de “criadores de conteúdo” e “youtubers”. Trata-se de
um mercado conduzido por empresas que se propõem em interface direta
com produtores musicais, os quais produzem em estúdios montados com um
orçamento muito menor que um estúdio profissional.
Neste contexto material, a própria modalidade de registro legal de
autoria e execução de produtos - “obras” - musicais ganha uma nova figura,

130
Um tema subjacente a todo o percurso de Música e Mediação Tecnológica (Iazzetta, 2009)
diz respeito ao longo processo histórico através do qual a figura do músico amador lugar no
circuito oficial da produção e consumo musical no interior da cultura musical do ocidente. De
acordo com o livro, no século XX, e mediante práticas específicas no contexto da cultura
mediada pela fonografia, a figura de um músico praticante não-profissional ressurge com um
fôlego novo, relativizando tanto a institucionalização dos espaços do fazer musical, e afirmando
o fazer musical como questão de relação particular, mais do que de preparação profissional. O
livro conclui falando em favor de uma postura musical que valoriza o aspecto lúdico,
participativo e comunal do fazer musical (Ibid., p. 214).

109
exercendo-se sob a modalidade do comércio royalty free, “livre de royalties”,
ou, conforme sua tradução mais usual, “livre de direitos autorais”131.
Por exemplo, a empresa Shutterstock, fundada em 2003, funciona como
um grande banco de imagens, vídeos e sons acessíveis sob demanda e
mediante um modalidade de contrato “livre de direitos autorais”. Fundada
inicialmente como um banco de imagens, a empresa atualmente dispõe de
uma ramificação dedicada ao mercado de “músicas” e “audio logos” (isto é,
vinhetas sonoras breves produzidas conforme o intuito de reforçar a marca ou
o nome de empresas e instituições)132. O website da empresa tem uma entrada
intitulada “torne-se um colaborador”, convidando os visitantes a submeterem
suas músicas para análise conforme os critérios e condições de uma equipe de
seleção da empresa133. Todo o conteúdo do site está classificado em
subcategorias de “gênero” e “estado de espírito” [mood], de modo a orientar
tanto os compradores quanto os aspirantes a produtores de conteúdo
disponibilizado pela empresa. Neste ponto, vale observar que, embora este
mercado se assemelhe em larga medida com o que fora suprido nas décadas
anteriores pela corporação Muzak, este novo contexto apresenta uma diferença
marcante com relação ao anterior.
Diferentemente da Muzak, uma empresa vendedora de música em
estoque situa-se em uma posição intermediária entre o consumidor e o
produtor. Razão pela qual as linhas diretrizes de organização do conteúdo são
divulgadas, e dirigem-se, ao mesmo tempo, ao aspirante a “colaborador” e ao
público comprador. Neste contexto, cumpre observar, o “cliente” muda de
figura. O consumidor de música em estoque é também um produtor, e na
maioria dos casos, um produtor de vídeo. Portanto, o indivíduo médio com o
qual a empresa se relaciona não é mais o consumidor de um produto
tecnológico produzido pela empresa, mas um indivíduo inserido na logística da
produção de objetos culturais. O consumidor consome para produzir, ou ele
pode produzir para que os outros também produzam, e aqueles que consomem

131
Trata-se de um modelo de negócios no qual é concedido à parte compradora o direito de
usar a obra em perpetuidade para qualquer fim previsto no contrato, sem para isso ter de pagar
royalties adicionais àqueles pagos no momento da contratação.
132
<https://www.shutterstock.com/music/>. Para acessar diretamente a página de “audio
logos”, ver: <https://www.shutterstock.com/music/genre/Audio-Logos>.
133
A página dedicada à submissão de conteúdo via internet é a seguinte
<https://www.shutterstock.com/music/new_artist_form>.

110
poderão produzir sobre esta produção, remixando-as, ou simplesmente,
estetizando seu próprio ato de consumo134.
Paralelamente a esta transformação estrutural no modo de operação do
capitalismo, no qual todos se tornam “produtores”, e do qual o circuito de
produção e consumo da música de estoque é um caso particular, há a seguinte
característica: a publicidade das linhas diretrizes para produção.
Tais linhas diretrizes comportam instruções de organização formal do
material, por um lado, e por outro refere-se explicitamente a uma gama de
afecções humanas, classificadas como subcategorias de “estados de espírito”
ou “clima” (“mood”). Um busca, por exemplo, por uma vinheta breve ou por
uma faixa musical pela categoria “estado de espírito”, faz revelar produtos
sonoros correspondentes às categorias

agressivo; alegre; alto-astral; amor; animado; calmo; confiante;


coração partido; deprê; descontraído; despojado; divertido; dramático;
épico; esperançoso; espiritual; etéreo; excitante; feliz; frágil; furioso;
inspirador; intenso; medo; melancólico; misterioso; nostálgico;
otimista; peculiar; preocupação; reflexivo; remorso; romântico;
sensual; sentimentos misturados; sereno; sexy; sofisticado; sonhador;
135
suave; terror; triste; vibrante .

Para cada uma dessas categorias há uma assinatura sônica catalogada


em termos de especificações de andamento, instrumentação, tonalidade,
métrica, envelope formal e perfil espectral. A este respeito, vale ressaltar, os
critérios que muitos dicionários descrevem como sendo os elementos formais
definidores da música – altura, duração, intensidade timbre – são inteiramente
articulados e qualificados conforme uma gramática particular dos afetos, a qual
não apenas corresponde às finalidades próprias à narrativa audiovisual na qual
tal música seria inserida, mas também às finalidades de manutenção de uma
massa de consumidores e usuários de mídias fonográficas.
Uma empresa operante neste mercado, a Stephen Arnold Music,
promete aos seus clientes um serviço que irá “diferenciá-los auralmente”136.
Diferentemente do modelo adotado por empresas como a Shutterstock, a qual
recebe material de “colaboradores”, a Stephen Arnold Music tem a seu serviço

134
A este respeito, são particularmente sintomáticos os vídeos, próprios à era do YouTube,
produzidos a título de vídeos de reação (react) e unboxing.
135
Ver a aba “clima” em < https://www.shutterstock.com/pt/music/>.
136
Ver: < https://stephenarnoldmusic.com/production-music-library/>.

111
uma equipe específica de músicos e produtores musicais, e interage com
multinacionais do esporte, do vestuário e das telecomunicações. De fato, para
diferenciar-se de empresas com o perfil da Shutterstock, a Stephen Arnold
Music posiciona na própria descrição da empresa a sua própria equipe como
elemento diferenciador:

A Stephen Arnold Music oferece muito mais do que apenas uma


ótima música. Além das melodias infecciosas, instrumentação firme,
qualidade de produção incomparável e estratégia inteligente, há algo
137
que realmente nos diferencia: NOSSA EQUIPE.

Por outro lado, tal qual sua concorrente, ela tem de apresentar ao
consumidor um cardápio de “melodias infecciosas” (Ibid.) em faixas
fonográficas organizadas por classes. Neste ponto, no entanto, o modo de
classificação desta empresa não dispõe as faixas apenas mediante categorias
de “clima”, mas também situações e finalidades, incluindo, por exemplo, tanto
classes como “assustador” e “enérgico”, como “médico e plano de saúde”, ou
“político”138.
A frequentação deste tipo de fornecedores de música permite constatar
que tal gramatização dos afetos que se encontra em qualquer um destes sites
não é um fato isolado, mas uma situação de conjuntura. Tal como o
Shutterstock, há o Epidemic Sound, o Music Bed, o Stockmusic, o Audio
Jungle139. Por sua vez, tal como a Stephen Arnold Music, há a Alex Weinstein
Music140, a mcasso141 e a W Music Production142, todas criadas e dirigidas por
equipes de profissionais com treinamento acadêmico em composição musical,
atuando como operadores de replicação e desdobramento da estratégia de
racionalização em massa do espaço acústico iniciada pelo dispositivo Muzak.
Mediante a música de estoque, a Muzak se concretiza sob uma nova forma: a
de axioma musical. Um axioma segundo o qual “música” é aquilo que

137
Ver a descrição em <https://stephenarnoldmusic.com/who-we-are/>.
138
A título de esclarecimento e conhecimento de causa, vale a pena escutar algumas faixas do
que é classificado por esta empresa como “plano de saúde”: <
http://search.stephenarnoldmusic.com/onepage/56abbd83a1d07fe38ca738ce598ed1e8 >; e
“político”:
<http://search.stephenarnoldmusic.com/onepage/c065fab341b14327851a98ecf0eb42cf>.
139
Na ordem citada: < http://www.epidemicsound.com/>; <https://www.musicbed.com/>;
<https://stockmusic.net/>;
140
<http://alexweinstein.com/>.
141
<http://mcasso.com/>.
142
<https://www.wmusicproductions.com/>.

112
necessariamente preenche uma função narrativa, e não apenas a narrativa de
um produto audiovisual, mas a narrativa do próprio desejo, do próprio tempo
vivido.
Basta entrar na internet para constatar que a música de estoque é parte
significativa do meio-ambiente em que você vive.

2.2. Matrizes de emergência

“o capitalismo encontrou meios de acessar de maneira


produtiva as matrizes de emergência. Ele funciona,
agora, cada vez mais no nível infraindividual (...).”
143
- Brian Massumi

Desloquemos um pouco o ponto de vista de nossa análise, para


considerar os interesses das pessoas que procuram esse tipo de “música em
estoque” para utilizar em suas próprias produções de “conteúdo” audiovisual na
internet. Desta vez, no entanto, procurando centrar o foco naqueles que
buscam música pelo mínimo preço possível, ou, de preferência, sem nenhum
custo monetário.
De fato, existe um circuito de disponibilização de objetos fonográficos
mobilizado por agentes que prometem músicas “livres de direitos autorais”
(royalty free) e sem custo. É curioso que, na internet, a busca pela expressão
“música livre de royalties”, feita em Português, evoca resultados que, em vez
de apontar grandes empresas distribuidoras de “stock music” (como no caso da
busca feita em língua inglesa), remetem a publicações em blogs que
redirecionam a busca para iniciativas alternativas ao mercado mainstream144.
No entanto, o espaço destas iniciativas alternativas já se encontra disputado
pela empresa que domina o circuito de produção e consumo de conteúdo
audiovisual online (o YouTube)145, o qual tornou pública em 2013 um biblioteca

143
Massumi, Brian, “O capital (se) move”, in: Pandemia, n-1, 2016, p. 10.
144
A este respeito, há casos em que o usuário pode ouvir e mesmo baixar gratuitamente as
faixas sem “marca d‟água”, mas com a condição de realizar o pagamento, caso for utilizá-la
para uso comercial. Há também casos em que ambos o download e o uso são gratuitos, como
o do website “digccmixter”, cujo slogan é “você já tem a permissão”. Ver
<http://dig.ccmixter.org/>.
145
. Diante da demanda - e da possibilidade concreta - de veicular os “15 minutos de fama” de
uma massa de indivíduos potencialmente “youtubers” ou “criadores de conteúdo”, a empresa
propôs em 2013 uma biblioteca de sons para ser como fonte de material projetos pessoais .

113
própria de músicas livres de direito autoral para uso em criação de vídeos na
plataforma de edição do site146.
Façamos, então, uma pausa. Imagine agora a quantidade imensa de
indivíduos produzindo seus vídeos na plataforma de edição do YouTube, e
arrastando faixas musicais padronizadas próprias ao acervo deste programa
para uma linha de edição. Sob um ponto de vista, tal inciativa pode ser
postulada discursivamente em termos de “democratização” dos meios de
produção e favorecimento da emergência de “economias criativas” 147. No
entanto, o mesmo fenômeno pode ser lido também como uma forma
laboratorial de um modo operacional avançado da economia capitalista. Algo
aconteceu no capitalismo, que tornou possível que ele deixe de produzir, e
passe apenas a recolher produtos148. O filósofo Brian Massumi lança uma luz
sobre esta questão, ao descrever uma variação operacional do capitalismo pela
qual este “torna-se uma matriz de emergência” (Massumi, 2016, p. 6). Trata-se
aí de um modelo em que as condições de produção e circulação de
mercadorias são disponibilizadas de modo a envolver um trabalho
“espontâneo” não remunerado, o qual termina por secretar novas formas de
produtos e de fontes de lucro. Segundo Massumi,

(...) o grosso da questão é que houve uma mudança qualitativa em


como os movimentos do capitalismo (se) movem. O capitalismo já
não monta mais os seus produtos a partir de matérias primas e de
componentes fabricados, para depois os colocar em circulação. Esse
cenário pressupõe um produto pré-concebido e uma separação
significativa entre a esfera da produção e a esfera da circulação. Hoje
em dia, essas esferas colapsaram em larga medida uma na outra. O
capitalismo contemporâneo está cada vez mais preocupado em criar
as condições para que os seus produtos emerjam. Eles não são feitos
apenas para emergir, mas isso acontece como um subproduto da
própria circulação (Massumi, 2016, p. 4-5).

Assim, o filósofo destaca um funcionamento mediante “processos de


retroalimentação” (Ibid., p. 5) entre padrões de uso praticados por uma

Ver: <https://youtube-creators.googleblog.com/2013/09/free-music-for-your-youtube-
videos.html.
146
<https://www.youtube.com/audiolibrary/music?feature=blog>. para uma matéria em
Português acerca do assunto, ver <http://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/09/1347235-youtube-
lanca-acervo-de-musicas-gratuitas-isentas-de-direitos-autorais.shtml>.
147
Tal é o caso, por exemplo, do artigo “Content democratization: How the Internet is fueling
the growth of creative economies”, disponível online em
<https://www.strategyand.pwc.com/reports/content-democratization>.
148
Esta tese é desdobrada em detalhes na seção a seguir.

114
população e o desenvolvimento de produtos a serem oferecidos a esta
população. Assim, estabelece-se um regime de funcionamento no qual grandes
quantidades de indivíduos trabalham sem remuneração, atraídos pela
promessa de resultados financeiros. Por sua vez, o mercado capitalista apenas
colhe as recorrências, os efeitos de consolidação, os padrões que se tornam
mais salientes, mais propensos a tornarem-se um novo produto, porque mais
reveladores de uma nova necessidade formada a partir de movimentos
coletivos. Na condição de “matriz de emergência” (Massumi, op. cit.), o que a
economia faz é fornecer as condições para que as novas formas de mercadoria
possam emergir no seio da população civil, agora informalmente mobilizada
como uma massa de empregados informais de uma espécie de agência
coletiva de publicidade que se articula na rede mundial de computadores.
Segundo Massumi:

A rede se torna uma matriz de emergência para produtos que não


preexistem, mas que ganham forma na e através da circulação em
rede. nas altas e baixas da maré, os potenciais de marketing surgem
como ondas quebrando num mar de movimentos. Estes são
escumados, “garimpados”, para então se concretizarem em novos
produtos a serem vendidos com fins lucrativos. Seria possível ver o
lucro gerado como corporificação de uma “mais-valia de fluxo”: um
montante de valor agregado emergindo da complexidade de
movimentos em curso, diretamente como uma função deles.
Filosoficamente falando, o capitalismo aprendeu a se motorizar de um
modo imanente a seus próprios movimentos (Ibid., p. 6).

Como se pode ler na passagem acima, trata-se, portanto, de um modo


operatório em que não há distinção significativa entre produção e circulação. O
capital se produz enquanto circula, e prevê seus passos futuros a partir de uma
efervescência movida coletivamente, da qual emergem os novos padrões de
produção e circulação. Os humanos se manifestam, e algoritmos recolhem.
Neste jogo prometeico, ao “predizer as tendências sem qualquer necessidade
de um produto concretizado emergir” (Ibid., p. 7), o capitalismo torna-se
vidente, preditivo149. Neste texto, a tese de Massumi é a de que o capital “(se)
move”, isto é, de que se produz, se reproduz e se distribui primordialmente sob

149
Utilizamos aqui a palavra “preditivo” como tradução da palavra inglesa “preemptive”,
utilizada para caracterizar um modo operacional do capitalismo. Assim, a expressão
“preemptive capitalism” (Goodman, 2010, p. 123; 155; 194) é sempre traduzida aqui por “capital
preditivo”. Trata-se de um caso particular da noção, amplamente mobilizada por Steve
Goodman, de “Poder predivito” [preemptive power] (Ibid., p. 61-64; 71; 145; 152-53; 185-186;
190).

115
a forma de um processo de contínuo agenciamento material e imaterial com
velocidades específicas e mutantes.

2.3. Aparelho de Captura e infranínvel

Com relação a esta concepção do capital como processo, Massumi


(2016, p. 25) acrescenta que o espaço de atuação do capitalismo não é
homogêneo e onipresente. Falando em continuidade com Deleuze Guattari, o
filósofo caracteriza o capitalismo como “um espaço sem fronteiras” (Ibid., p.
20), “um grande fora, e que, portanto, nem tudo o que fazemos está nele, mas
que tende a ser incorporado em seus movimentos mediante atos de “captura”
(Ibid., p. 21) por parte de algum dispositivo institucional ou semi-institucional
que “estabelece suas próprias fronteiras a fim de colocar-se à parte” (Ibid., p.
22). A ideia aqui é quebrar a imagem do capitalismo como inescapável
fundamento do real, tese que Massumi atribui aos teóricos aceleracionistas.
Contra esta tese, o filósofo canadense caracteriza a noção de Capital como
sendo uma articulação maquínica que cai sobre o desejo de modo a “capturá-
lo”. Massumi recusa o argumento aceleracionista de que tudo está “dentro” do
capitalismo, mediante mobilização do conceito Deleuzo-Guattariano de
“aparelho de captura” (Deleuze; Guattari, op. cit.) como chave de leitura do
modo operacional deste sistema. Observe:

Dizer que não há um fora do capitalismo - de modo que tudo aquilo


que fazemos está “dentro” dele - é interpretá-lo, implicitamente, como
uma estrutura: um conjunto de elementos em interação cujo
funcionamento delineia um espaço de operação delimitado. O
aceleracionista vai redarguir que o problema é justamente o oposto: o
capitalismo opera no espaço não delimitado de sua própria
universalidade, e é precisamente por isso que tudo aquilo que
fazemos está nele. Mas esse revide se baseia num erro lógico. Como
é que você pode dizer que um espaço sem fronteiras é uma
interioridade? Acaso um espaço sem fronteiras não é, Acaso um
espaço sem fronteiras não é, antes de qualquer coisa, um campo de
exterioridade? Um grande fora. Se o campo de operação do
capitalismo é um campo de exterioridade, então temos que inverter a
pergunta. Tendo em vista que tudo se passa num grande fora, em
que circunstâncias nós podemos dizer que algo está dentro? Deleuze
e Guattari respondem: quando mecanismos se acionam de forma a
contê-lo. Quando ele é capturado por um sistema ou estrutura e é
encerrado nisso, incorporado a isso. O campo capitalista é repleto
daquilo que Deleuze e Guattari chamam de “aparelhos de captura”.
Há prisões, escolas, sistemas legais, burocracias, partidos políticos,
corporações, organizações não governamentais, todo tipo de

116
instituições e semi-instituições. Cada qual estabelece suas próprias
fronteiras operativas a fim de se colocar à parte. A separação
permite, por uma lógica interna própria ao domínio em questão,
manter o controle dentro dos limites auto erigidos desse território
(Ibid., p. 21-22).

A passagem acima apresenta três pontos que são de suma importância


para esta tese. Em primeiro lugar, está a questão: “se tudo se passa num
grande fora, em que circunstâncias nós podemos dizer que algo está dentro?”
(Ibid.). A esta questão, responde o conceito de “aparelho de captura” como
designador de uma lógica de ocupação, canalização e fechamento (leia-se,
economia) de movimentos que se desenrolam em um espaço do desejo, o qual
é, segundo Deleuze e Guattari, primordialmente exterior a qualquer
territorialização. O inconsciente é, a priori, desterritorializado (Guattari, 1988;
1989; Pelbart, 2016) Sob este ponto de vista teórico, o modo operacional do
capital é de natureza territorial, procedendo por captura e conversão do
desejo150. O capital exerce uma gestão do desejo.
Em segundo lugar, note que os exemplos que Massumi apresenta para
a ideia de “aparelhos de captura” todos se assemelham a espaços disciplinares
(“prisões, escolas, partidos políticos, etc.”). Cumpre observar, neste ponto, que
assumir o conceito de aparelho de captura é assumir que o poder se exerce
para além dos espaços de confinamento, inicialmente desenhados para o seu
exercício, em direção a uma dispersão no campo das relações sociais. Trata-
se, neste ponto do que Deleuze (1990) formulou em termos de “sociedades de
controle”, isto é, um campo social no qual os espaços disciplinares se
abstraem, passando a operar como princípios lógicos. É este, também, o
sentido da leitura que Deleuze faz do panopticon em Foucault, caracterizando-
o como “diagrama” ou “máquina abstrata” (Deleuze, 1986, p. 44), isto é, como
uma consubstanciação lógica de um dispositivo de poder que antes era um
espaço físico151. Entendido, portanto, não como uma macroestrutura fixa (uma
ideologia), mas sob a forma de microestruturas móveis e “diagramáticas”, a
150
Não podemos dizer, no entanto, que o capital opera de forma completamente posterior ao
desejo. Segundo Deleuze e Guattari, a máquina social opera de modo imanente ao próprio
desejo, sob a forma daquilo que estes autores chamam de “segunda síntese do desejo”, a
“síntese de registro” (Deleuze; Guattari, 1972).
151
A este respeito, Maurizio Lazzaratto comenta que “como em Deleuze e Guattari, o
Panóptico funciona de modo diagramático, isto é, não representativo. É um „diagrama de um
mecanismo de poder‟, „uma figura de tecnologia política que se pode e se deve destacar de
qualquer uso específico‟ (uma „máquina abstrata‟, como Deleuze e Guattari colocam), que está
„destinado a se difundir no campo social‟” (Lazzaratto, 2014, p. 31).

117
noção de capital é pensada por Massumi como um “processo” (Ibid., p. 25) que
se articula como “captura dos potenciais tendenciais que ali revolvem” (Ibid.).
Ali onde? No (transindividual) inconsciente, isso é, no desejo.
Em terceiro lugar, portanto, a pergunta: sobre o que ou sobre quem
incide tais “aparelhos de captura”? Massumi responde a esta questão
recorrendo a um dos princípios mais básicos da filosofia Deleuziana (a saber, o
posicionamento ontológico das “singularidades pré-individuais”152), situando a
operação capitalista ao nível pré-individual:

O capitalismo encontrou meios de acessar de maneira produtiva as


matrizes de emergência. Ele funciona, agora, cada vez mais ao nível
infraindividual (...). O capital se infiltra no nível afetivo do potencial
sentido, antes mesmo de os potenciais vitais se concretizarem em
determinada forma de vida - ali onde a vida está por emergir. (...). No
que diz respeito ao infra-humano, eles são os altos e baixos do
desejo, tendência, medo, esperança, interesse pessoal, simpatia,
tensionamentos por ação e aliviamentos em relações (...). O
capitalismo aprendeu a descer até o infranível, até o ponto onde o
indivíduo está emergentemente dividido entre as inflexões potenciais
dos seus próprios movimentos autoformativos (Ibid., p. 10-11).

Mas isso não é tudo, pois a grande manobra, segundo esta perspectiva
teórica, consiste em transpassar completamente o nível da consciência
humana individual, fazendo vincular diretamente os níveis “infra-” e “trans-
individual”. Como se poder ler na passagem seguinte:

O capitalismo neoliberal emparelha diretamente esse nível


infraindividual com o nível transindividual. Ele se revigora com os
efeitos da retroalimentação entre os níveis “infra-” e os
transindividuais de modo a contornar tranquilamente o nível
intermediário do indivíduo supostamente autônomo. Esse nível
intermediário é o da pessoa social ou moral: a figura do cidadão, do
sujeito de direito e do sujeito de interesse racional. Esse nível da
pessoa - no qual gostamos de pensar que funcionamos - se vê
reduzido a um mecanismo de dobradiça através do qual o “infra-” e o
“trans-” se comunicam: um “modelo de realização” do capital global
miniaturizado, ampliado para caber para caber nos contornos do
corpo humano (ou melhor, o padrão dos movimentos do corpo todo
indexando o fluxo de um quantum de devir-capital-humano). O nível
transindividual é, em seu horizonte mais amplo, a rede mundial
integrada de movimentos qualitativamente transformacionais cuja
complexidade e contingência escapam não só ao controle humano
individual, mas ao domínio de todo e qualquer Estado-nação
153
individual (Ibid., p. 11-12, grifo meu) .

152
“acreditamos num mundo em que as individuações são impessoais e as singularidades são
pré-individuais” (Deleuze, 1968, p. 4).
153
A este respeito, ver também a elaboração que Maurizio Lazzaratto (2014) realiza em torno
das noções de “sujeição social” e “servidão maquínica”.

118
Deste modo, a pergunta por sobre quem se exerce a atividade de
captura lógico-semiótica-material do capital é respondida com a imagem de um
corpo marcadamente político, uma subjetividade transpassada por
agenciamentos coletivos, através dos quais se articula um campo social, e
através dos quais, curiosamente, “o nível da pessoa (...) se vê reduzido a um
mecanismo de dobradiça através do qual o „infra-‟ e o „trans-‟ se comunicam”
(Ibid., p. 12). “Dobradiça”, aliás, é também o termo utilizado por Peter Szendy
(2008, p. 91) ao apresentar sua tese segundo a qual as instâncias do mercado
e do psiquismo se articulam diretamente mediante a intervenção do verme de
orelha. Para este filósofo, o verme de orelha funciona como uma dobradiça
[charnière] na medida em que atua como mediação segundo a qual o sujeito
faz a experiência de sua própria subjetividade, especificamente como efeito de
uma relação de afeto e tempo vivido (Szendy, 2008, p. 87-88).
Como se pode ler também na passagem acima, este nível da pessoa é
gerado a partir de um jogo de captura e incorporação de tendências e
potenciais vitais por parte do capital. Assim, Massumi entende o capital como
um agente “ontogenético”, caracterizando-o como “uma forma extrema de
poder”, a qual ele chama de “ontopoder”:

No infranível, o que está em questão é um verdadeiro devir, um


engendramento de determinada existência de algo prefigurado
apenas no caminho, no influxo de um potencial, cuja forma é, até
então, indefinida. Modular ou manipular aquilo que vem desse nível
constitui uma forma extrema de poder: o poder de fazer ser; o poder
de engendrar; o poder de domar a transformação qualitativa. Chamo
isso de ontopoder (“onto” de “ontogênese”, ou o processo de devir do
ser) (Ibid., p. 9).

Chegamos, portanto, a uma definição do capital como princípio genético,


componente de individuação, agente que interfere no processo de ontogênese
do humano, e que, como vimos, faz do humano uma colônia e um laboratório
para passos futuros de evolução do mercado baseado em capitais. Neste
regime de simultaneidade entre circulação e produção de produtos, o humano
torna-se um objeto articulado conforme as inflexões de mercados locais e
globais. A questão, no entanto, não é a de saber se o humano é ou não é
objeto de sua própria razão instrumental, mas como é.

119
Em outras palavras, a questão é a de saber por quais vias e mediante
quais agenciamentos o humano é objetificado. Abre-se aí, nesse ambiente
crítico pós-humanista, uma nova necessidade de análise. A seção seguinte
avalia brevemente um simples e cotidiano agenciamento no qual o humano é
capturado como presa. Neste ponto, entra em cena outro agente microfísico, a
“isca de cliques” [clickbait] (Massumi, op. cit.), através da qual o filósofo
desdobra a ideia de que a forma atual do capitalismo (em início do século XXI)
caracteriza-se por um modus operandi “preditivo”.

2.4. A lógica da isca de cliques

Na última seção, vimos uma descrição do capital como dispositivo


diagramático de “ontopoder”, capaz de nutrir-se de trabalho não-remunerado
como matriz geradora de novos tipos de produto e segmentos de mercado.
Para referir-se a este caráter processual, movente e predatório do capital,
Massumi utiliza a imagem que interessa especialmente a esta tese: a da “isca
de cliques” [clickbait].
A expressão “isca de cliques” refere-se a uma estratégia amplamente
presente e difundida na internet, a qual pode ser encontrada em toda sorte de
conteúdos visuais cujo objetivo principal de fazer com que os usuários cliquem
em um determinado link. O uso da isca de cliques apoia-se sobre princípios
psíquicos e fisiológicos particulares, tais como os mecanismos de antecipação
e de descargas químicas correlatas à variação afetiva, como veremos
adiante154.
Em uma matéria jornalística sobre o assunto, Bryan Gardiner (2015)
considera que

a maioria das pessoas pode concordar: a isca de cliques é irritante,


mas, por Deus!, ela funciona - mesmo quando os leitores a
reconhecem em ação. Pode ser que a deriva semântica substancial
da palavra esteja por trás dessa eficácia. Mas também há uma ajuda
pesada da ciência comportamental. Como uma série de novos
estudos confirma, você pode atribuir o seu hábito de ser fisgado por
iscas de clique a duas coisas: o desproporcional papel que a emoção

154
Sobre uma abordagem conceitual da noção de “antecipação” em Psicologia, ver o artigo
“How Emotion Shapes Behavior: Feedback, Anticipation, and Reflection, Rather Than Direct
Causation”, disponível online em
<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1088868307301033>.

120
desempenha em seus julgamentos intuitivos e escolhas diárias, e
155
seu cérebro preguiçoso .

Segundo este texto, uma das razões para a eficácia da isca de cliques
apoia-se sobre um hábito mental muito específico, a “antecipação”. O jornalista
relaciona a sensação de prazer com a atividade do neurotransmissor
dopamina, colocando em ênfase a “cronologia” do processo pelo qual a
dopamina manipula a emoção. Segundo o autor, o ato de clicar em um link
(em termos metafóricos, de “morder a isca”) está implicado em um algoritmo
básico que autor descreve como dividido em três momentos - “ver chamada,
clicar no link, receber recompensa”156. Entretanto, conforme ressalta o texto, a
descarga de dopamina não acontece apenas no estágio da recompensa (isto é,
após o clique), mas “muito antes”:

Você pode assumir que nossos cérebros recebem esse maravilhoso


jato de dopamina depois de obter a recompensa (as fotos), mas
acontece que os níveis de dopamina aumentam muito mais cedo -
quando vemos o sinal. Isso significa efetivamente que a chamada ela
mesma é que lhe deu prazer - não pelo que ela é, observe, mas pelo
157
que representou .

Tendo o mecanismo de antecipação como eixo da análise, Gardiner


afirma que os níveis de dopamina crescem já desde o estímulo sensorial, e,
portanto, antes do clique. Deste modo, conclui-se que a decisão de clicar é
influenciada pela ação da dopamina sobre o fluxo emocional psíquico do
indivíduo, e que, portanto, não clicamos porque esperamos o prazer como
recompensa, mas porque já somos capturados fisiologicamente desde o
estímulo sensorial.
Esta é a lógica da isca de cliques da qual fala Massumi (op. cit.), e a
qual se assenta sobre a captura de potenciais tendenciais infraindividuais que
revolvem no indivíduo. Trata-se de um mecanismo no qual a decisão individual
é antecipada pelo estímulo sensorial, de modo que estímulos podem ser
criados de modo preditivo, segundo padrões de respostas psíquicas e
fisiológicas. Como afirma o neurocientista Robert Sopolsky, citado pelo
155
<https://www.wired.com/2015/12/psychology-of-clickbait/>. Como afirma o vídeo didático
que acompanha a matéria, “a isca de cliques não é arte, é ciência”. Este vídeo é
particularmente esclarecedor com relação às técnicas de quantificação e parametrização de
aspectos psico-fisiológicos em torno do uso da “isca de cliques”. Ver o vídeo
em <https://www.wired.com/video/you-ll-never-believe-how-we-got-you-to-click-on-this-video>.
156
Ibid.
157
Ibid.

121
jornalista: “a dopamina não tem a ver com o prazer; ela tem a ver com a
antecipação do prazer. Trata-se da busca da felicidade e não da felicidade em
si mesma"158.
A metáfora da “isca” é especialmente interessante aqui, uma vez que ela
designa uma situação na qual não se trata da espécie humana formulando
técnicas para capturar peixes, aves ou outras presas, mas dos humanos
tentando capturar uns aos outros. Paralelamente a esta metáfora visual do
clickbait, podemos lembrar também o termo utilizado no campo da música pop
para designar os refrões e passagens de destaque: “hooks”, isto é, “ganchos”, tais
como os que são utilizados para pesca.
Massumi (op. cit.) afirma que “o capital (se) move”, porque pilota fluxos
fisiológicos e semióticos. O “jato de dopamina” disparado por iscas de clique é
um caso exemplar a este respeito. É neste sentido que se fala do capital como
poder preditivo (Goodman, 2010, p. 197), isto é, tendo em vista sua capacidade
de antecipar os movimentos do humano individuado. Assim, aquilo que sob um
ponto de vista é o “indivíduo supostamente autônomo” (Massumi, 2016, p. 11),
“a pessoa social ou moral” (Ibid.), sob outro, é uma presa.
Portanto, na condição de tecnologia estratégica particular, a isca de
cliques dá testemunho de uma economia que se move como vidente, por
antecipação da ação consciente, articulando diretamente os níveis
infraindividual e transindividual e, sobretudo, engajando a “pessoa” humana
enquanto instância a ser capturada e colonizada. Neste ponto, vale a pena
voltar ao texto de Goodman, especialmente em seu tratamento da logomarca
sônica como um problema relativo ao capital como poder preditivo.

2.5. Logomarcas Sônicas

A logomarca sônica encarna materialmente (e em meio acústico) a


lógica da isca de cliques descrita acima. Comecemos nossa descrição deste
tipo de agente com a leitura de um texto hospedado no website de um dos
autoproclamados “líderes mundiais” em produção de logomarcas sônicas159.
Para explicar aos clientes o que vem a ser uma logomarca sônica, o texto
158
Ibid.
159
Trata-se da empresa “Stephen Arnold Music – the world leader in sonic branding”. Sítio
eletrônico: < https://stephenarnoldmusic.com/ >.

122
optou por um discurso em primeira pessoa, no qual é a própria mercadoria
quem “fala”:

Eu sou uma composição musical gravada. Eu sou sua marca de sua


empresa expressa como um tema musical. Estou saindo dos
pequenos alto-falantes atrás de mim como uma onda sonora em
direção aos ouvidos dos seus clientes. Eu entro, e faço um atalho
para o cérebro. Aqui, dentro dos cérebros de seus clientes, é
exatamente o meu lugar. Eu nunca sairei. Eu vou brincar com suas
emoções e memórias para garantir que eles se lembrem de mim.
160
Porque eu sou uma marca sônica .

Não deixa de ser curioso que uma empresa faça a mercadoria falar em
primeira pessoa – “eu nunca sairei”, “porque eu sou...” – parecendo ao mesmo
tempo endossar e satirizar cinicamente a tese marxista segundo a qual a
mercadoria “fala”161. As logomarcas sônicas são, em geral, pequenos
fragmentos fonográficos que têm, em média, a extensão de 3 segundos de
duração.
Assim como vimos no caso das música em estoque, estas unidades
fonográficas breves são criadas a partir de uma gramática dos afetos, de modo
que um “audio logo” pode ser, por exemplo, “inspirador e otimista, com
sentimento positivo e humor animador”162, ou então conter característica de
“mistério, inocência, um toque de aventura e um sentimento mágico de uma
descoberta mágica e maravilhosa”163. A lista de classes e possibilidades de
combinações entre estas classes e de objetos que as preenchem é extensa, de
modo que poderíamos gerar, por permutação, uma quantidade enorme de
combinações de adjetivos que poderiam descrever uma logomarca sônica. No
entanto, a despeito das diferenças formais e sensoriais entre esses objetos
fonográficos de curta duração, todos se dirigem a um só e mesmo ponto (o
desejo subjetivo) e preenchem uma mesma função (compor e ressaltar a
identidade de uma marca, de uma empresa ou de uma instituição). Todas
intencionam envolver afetivamente um ouvinte médio.

160
Ver texto original em <https://stephenarnoldmusic.com/sonic-branding/>.
161
Em sua análise dos “vermes de orelha”, Peter Szendy observou também esta característica
de enunciação em primeira pessoa, no entanto, em músicas pegajosas, e não em marcas
sônicas.
162
Trata-se da descrição de uma logomarca sônica genérico vendida no website “Audiojungle”.
Escute-a no link: < https://audiojungle.net/item/brand/11667134?s_rank=3> .
163
Trata-se da descrição de uma logomarca sônica genérica vendida no website “Pond5”.
Escute-a no link: < https://www.pond5.com/stock-music/77642648/crystal-island-mystery-audio-
logo.html>.

123
2.6. Predição

Ao indagar a correlação entre marketing viral e logomarca sônica, Steve


Goodman se questiona sobre se o modelo “preditivo” de ação do mercado teria
atingido uma nova autonomia, a ponto de significar uma inflexão no mecanismo
de poder econômico sobre a subjetividade. Tal reflexão é cogitada como sendo
um movimento para além do modus operandi baseado no regime de “controle”
caracterizado por Deleuze:

a questão refere-se a saber se o nexo contemporâneo do marketing


viral e da logomarca sônica ultrapassa o controle como modulação
em um modo em que a predição alcança uma nova autonomia. A
"venda difícil", a "venda suave" e a imersão na névoa imaterial de
uma marca ambiental são todas as técnicas de sugestão para induzir
o consumo de um produto. No entanto, no poder preditivo, um
produto não necessariamente preexiste o contato entre marca e
consumidor. Em vez disso, o contato estabelecido nos termos da
produção viro-sônica de prévias serve para produzir memórias de
contato com produtos que ainda não existem (Goodman, 2010, p.
145).

Goodman localiza a marca sônica como agenciamento material no


interior de uma lógica preditiva, na qual uma marca funciona como um nexo de
integração (Ibid.), que opera de modo a distribuir relações atuais e virtuais164.
Deste ponto de vista, uma logomarca sônica é descrita como um agente que se
apropria da memória sônica de um indivíduo, envolvendo-a em um jogo
(Labelle, 2010, p. 168). Neste jogo, segundo Goodman, o sucesso da
logomarca sônica como instanciação material de um poder preditivo deve-se ao
fato de que ela “produz e sustenta uma relação onde poderia não haver
nenhuma” (Goodman, 2010, p. 145).
Goodman enfatiza que a logomarca sônica é uma forma dinâmica
“tornando-se cada vez mais predatória” (Ibid., p. 146) em função dos padrões

164
“Uma marca compreende as relações reais e virtuais, influenciando a padronização de
atividades, distribuindo-as ritmicamente no tempo e no espaço. Uma marca funciona como um
nexo, mantendo um conjunto de relações, mantendo, através de feedback iterado, uma
unidade dinâmica em um ambiente de diferenciação de produtos e integração de marca. No
seu lado concreto, em extensão, a marca enfrenta produtos reais quantitativamente registrados
com preços. Na sua dimensão abstrata, expressa qualidades intensivas. A dimensão virtual da
marca atua como um dispositivo gerando e congelando uma aura de associações que se
estendem ao horizonte. O nexo da marca atua como um relé ou filtro entre consumidores e
produtores, diagramando sua inter-relação, gerenciando o intervalo entre contato” (Goodman,
2010, p. 145).

124
de competitividade no meio-ambiente [brandscape] do “marketing viral” (Ibid.).
Utilizando um léxico em torno da ideia de “armadilha”, Goodman afirma que

as logomarcas se aproximam de você desde o futuro, cravadas em


seus pontos afetivos sensíveis, dispondo uma série de seduções,
armadilhas, diversões, blefes e chamarizes (Ibid.).

A logomarca sônica é, nas palavras deste autor, “predatória” (Ibid.), e


isso porque ela é, também, “preditiva” (Ibid.). Trata-se de uma expressão
material da razão instrumental em sua versão preditiva, porque antecipa e
“prevê” respostas padrões do consumidor mediano. Ela é um resultado material
prático e operacional de pesquisas em Gestalt e psicologia do consumidor.
Neste ponto, este autor descreve um movimento muito semelhante ao que
vimos anteriormente nas palavras de Massumi: “o branding torna-se preditivo
ao passar do produto ao padrão, descendo até o nível onde pode capturar o
intervalo entre traços de códigos e perfis de rede” (Ibid.).
Na paisagem do marketing viral, a logomarca sônica é a forma
fonográfica paradigmática do comércio de identidade de empresas e marcas.
Em razão da inteligência (no sentido militar deste termo) implicada nesta forma,
Goodman caracteriza a logomarca sônica como “uma tática de guerra branda”
[softwar], sendo, no entender deste autor, a forma paradigmática do “poder
através de áudio-sedução” (Ibid.).
Vale ressaltar que tais táticas são suportadas por um volume massivo de
pesquisas realizadas em universidades ao redor do mundo, nas quais o
“fenômeno verme de orelha” ganha diferentes nomes, tais como “síndrome da
música presa-na-sua-cabeça” (Kellaris, 2003) ou “imagens musicais
involuntárias” (Liikkanen, 2009; Jakubowski et al., 2017). Em sua maioria, as
pesquisas dedicadas a este tema são conduzidas em departamentos de
psicologia, administração e marketing, e posicionam como centro de interesse
as maneiras pelas quais a mente e o corpo humanos são afetados por sons.
Nestes contextos, as propriedades formais do som são classificadas em função
de efeitos psicofísicos padrões que são disparados na percepção de seres
humanos. Neste contexto, conhece-se o som enquanto se conhece o humano,
ao mesmo tempo em que conhece-se o humano enquanto se conhece o som.
Psicologia, psicoacústica e antropologia entram em um jogo de trocas
transdisciplinares mediado por reações específicas que uma média de agentes

125
humanos apresenta com relação a sons específicos. Em função da demanda
de mercado pela função que a logomarca desempenha, o saber produzido no
âmbito da pesquisa empírica científica é empregado no design de logomarcas.
Os dados coletados em laboratório são incorporados no âmbito da engenharia
de ambientes de consumo165. Tem-se aí um loop entre saber científico e
mercado de itens fonográficos e identidades de marca.
A este respeito, um exemplo conhecido é o trabalho do pesquisador
norte-americano James Kellaris166. Kellaris tem formação em composição
musical e doutorado em marketing. Sua produção acadêmica caracteriza-se
largamente por um método de pesquisa que articula manipulação de
parâmetros musicais articulada com a avaliação de respostas
comportamentais167. Em seu website profissional, este autor afirma como
sendo seus interesses de pesquisa

as influências da música sobre os consumidores, incluindo os efeitos


afetivos, cognitivos e comportamentais da música nos ambientes
publicitários e de varejo, o consumo hedônico de música, a estética
empírica, a influência da música na percepção do tempo, a música e
168
a memória - particularmente o fenômeno "verme de orelha" .

O trabalho de Kellaris é um caso exemplar desse loop de que falamos


há pouco. Outro pesquisador que se dedica ao “verme de orelha” como
problema científico é o finlandês Lassi Liikkanen169. A destinação prática da
pesquisa de Likkanen, no entanto, diverge daquela da pesquisa de Kellaris.
Liikkanen realiza uma pesquisa menos orientada à engenharia e ao mercado
de ambientes de consumo, e mais voltada à apreciação de possibilidades
epistemológicas, clínicas e terapêuticas decorrentes de um conhecimento mais
aprofundado deste tipo de fenômeno involuntário170. Entre os trabalhos de

165
Ver <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057740808800605>. tais pesquisas
oferecem um exemplo particularmente pungente do “homem” como a entidade que Foucault
chamou de “duplo empírico-transcendental” (Foucault, 1966), isto é, como aquele que ao
mesmo tempo é o sujeito e o objeto de conhecimento.
166
<http://business.uc.edu/James-Kellaris.html>.
167
Ver lista de publicações deste autor no link:
https://scholar.google.com/citations?user=9Sjy9nAAAAAJ&hl=en&oi=sra>. Um artigo exemplar
com relação à metodologia de Kellaris, e de acesso gratuito pode ser encontrado no endereço:
<http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=7168>.
168
<http://business.uc.edu/James-Kellaris.html>.
169
<http://www.hiit.fi/lassial>.
170
Ver, por exemplo, Liikkanen descrevendo seus interesses de pesquisa no vídeo:
<https://youtu.be/gc5my6Lfipo>.

126
Kellaris e Likkanen, podemos observar que, embora dedicadas ao estudo de
um mesmo objeto, suas pesquisas divergem significativamente, tanto do ponto
de vista metodológico, quanto do ponto de vista teleológico. Além deste ponto,
suas pesquisas distinguem-se também pelo interesse que apresentam com
relação ao tratamento de uma questão prática: como se livrar de um verme de
orelha? Como se livrar deste agente infeccioso? Para uns, esta pergunta
implica um problema, para outros, uma oportunidade.

2.7. A Academia da Logomarca de Áudio

No capítulo intitulado “verme de orelha”, Steve Goodman (2010, p. 141-


148), Goodman caracteriza a logomarca sônica como um dispositivo cujo modo
de ação é o da “intervenção”, e que pode ser considerado como um
“programa”:

A logomarca sônica implica uma intervenção no sistema mnemônico


do sensório afetivo. Ela pode ser considerada como um programa
para modular o sistema nervoso auditivo através de contágio
vibratório (...) é um programa cerebral (Goodman, 2010, p. 147-148).

Em sua discussão, Goodman refere-se também ao célebre artigo de


Kellaris (op. cit.) acerca da “síndrome da música presa-na-sua-cabeça”,
colocando em ênfase o desinteresse deste pesquisador com relação à
“remoção de vermes de orelha”:

É óbvio para especialistas autoproclamados tais como Kellaris, que


eles estão lidando com um material potente (e claramente muito
lucrativo). Portanto, não é de se surpreender que ele não parecesse
excessivamente preocupado com a remoção de vermes de orelha,
embora ele esteja com a sua implantação, a fabricação de uma
memória marcada, uma segunda camada de canalização de
processos de produção desejante (Goodman, 2010, p. 147-148).

Kellaris é só um caso isolado de um cenário de cientistas trabalhando no


sentido da racionalização de agentes sônicos “infecciosos”, e cujas pesquisas
se encontram vinculadas aos interesses de corporações atuantes no mercado
de ambientes de consumo, de músicas e de logomarcas sônicas “de sucesso”.
Assim como acontece no caso da produção musical em estúdios caseiros,
comunidades editoriais de cursos online e de materiais didáticos se organizam

127
em torno desta nova necessidade de mercado e oportunidade de reprodução
do capital. Neste ponto, podemos enfatizar que, tal como a Muzak fazia em
meados do século XX, no começo do século XXI (tendo como suporte material
a internet banda larga), o mercado de itens fonográficos dedicados a compor o
roteiro de ambientes planejados e narrativas audiovisuais continua a conjugar
retoricamente cientificidade e “valores éticos”. Por exemplo, a empresa “Audio
Branding Academy” diz pautar seus critérios de avaliação em um “uso
responsável do som”. Observe:

A Audio Branding Academy foi fundada em Hamburgo em fevereiro


de 2009. É a primeira e única instituição a promover globalmente um
uso sofisticado e responsável do som e do silêncio nos esforços de
branding. A Audio Branding Academy condecora anualmente casos
de melhores práticas e apresenta prêmios a projetos de marca de
áudio pendentes. Como um fórum central da indústria, ele administra
a Audio Branding Society, consistindo apenas em agências de
marcas de áudio aprovadas. Este think tank possui uma rede forte e
global de especialistas e está constantemente desenvolvendo
excelentes clusters de competências. Em cooperação com
universidades, a Audio Branding Academy oferece enriquecimento
educacional e formação profissional alargada em diferentes locais.
Além disso, conduz sua própria pesquisa de mercado e publica
regularmente anuários. A Audio Branding Academy apresenta uma
visão geral do mercado e oferece apoio correspondente às empresas
que procuram agências excepcionais de branding de áudio. Fornece
às agências uma plataforma e oferece inúmeros serviços acadêmicos
como pesquisa por contrato e documentos técnicos. A ferramenta
Audio Logo Database permite que marcas e agências pesquisem
logotipos de áudio de forma comprovada e confortável. Ao longo de
todas as suas atividades, a Academia de Marca de Áudio visa a
máxima transparência, bem como a participação de todos os
171
jogadores [players] do mercado.

A “Academia da Logomarca de Áudio” é um serviço de treinamento que


vende um “pensamento-para-o-mercado” (Deleuze; Guattari, 1991, p. 103). A
instituição não apresenta uma descrição detalhada do que entende por “uso
responsável do som e do silêncio”. E por fim, não sabemos que lugar o ouvinte
ocupa dentre os “players do mercado”. Não sabemos nem mesmo se o ouvinte
chega a ser um player, ou se é, mais precisamente, apenas uma peça do jogo.
Tudo indica que no pensamento-para-o-mercado (Ibid.) da marca de áudio, o
ouvinte seja literalmente um objeto.

171
Texto disponível no site da empresa < http://audio-branding-academy.org/about/aba/>.

128
Conclusão

Há um fisiologismo entre comércio industrial e comunicação em massa,


apoiado sobre a necessidade de fazer emergir continuamente diferentes tipos
de produtos e perfis de consumidor. Esta logística condiziu à contínua
emergência de circuitos específicos de produção musical e sonora, como se
pode notar ao longo da evolução da indústria fonográfica ao longo do século
XX. Tal processo de diversificação de produtos e perfis de consumidores
permanece a todo vapor neste início do século XXI, à era do MP3 e da internet
banda larga. Dentre os nichos de produção e consumo sonoro online que se
articulam recentemente, dois foram objetos de estudo deste capítulo: o
mercado de “música em estoque” e o mercado de “logomarcas sônicas”. Como
vimos, ambos articulam-se mediante a produção, circulação e consumo de um
tipo de mercadoria que tem um modo de existência jurídica específica, e que
responde a uma ecologia informacional específica.
Do ponto de vista de seu modo de existência jurídica, tanto as “músicas
em estoque” quanto as “logomarcas sônicas” circulam no mercado de cultura
como unidades “livres de direitos autorais” [royalty free]. Este ponto específico,
por si só, já pode ser lido como um sinalizador de que algo mudou. A
propriedade intelectual deixa de ser o dispositivo jurídico que qualifica a ideia
de “peça musical” como item de mercado.
A junção de formato MP3, comunicação online “ponto a ponto” [peer to
peer] levou ao hábito de replicação de itens fonográficos por via de upload e
download de arquivos fora de um circuito controlado pelos agentes que até
então controlavam o comércio fonográfico. A indústria fonográfica se viu diante
de uma crise, e teve de se reinventar. Cumpre mencionar, a este respeito, a
análise que socióloga Márcia Tosta Dias (2008) faz a respeito das
transformações recentes da indústria fonográfica global. Neste capítulo, optei
por traduzir essas transformações mediante os termos de uma lógica que
entende o poder como captura de “matrizes de emergência” (Massumi, 2015).
Neste sentido, a lógica geral da reinvenção da indústria fonográfica teria sido
levada a cabo mediante um modelo de mobilização de forças de produção
baseado no emprego informal de todos nós como creatives.

129
O estado de coisas formado por uma massa de creatives “produtores de
conteúdo”, o meio ambiente informacional é da ordem da inundação. Como,
então, alguém irá se destacar no meio a essa massa-inundação? Por suas
qualidades estéticas e virtudes técnicas? Não exatamente. Só uma questão
interessa: tornar-se viral.
Como um item torna-se viral? Por quais meios e segundo quais
estratégias? É aí que entra a lógica de uma engenharia memética. Por um
lado, você pode acreditar em uma receita para criar a “batida perfeita”, o hit que
lhe renderá uns bons trocados. Por outro, algoritmos do Google, do Facebook e
do YouTube só abrirão seus portões mediante uma quantia investida em
“impulsionamento” de conteúdo. De fato, há uma lógica da captura, performada
por formas reduzidas de unidades fonográficas que tomam de assalto a
audição. Mas há, também, uma gestão dos fluxos de informação online,
baseada no pagamento de montates variáveis. Por uma lado, tem-se a
operacionalidade de um poder preditivo, apoiado sobre uma empresa secular
de racionalização da auralidade baseada em psicologia comportamental e
neurociência emocional. Por outro, tem-se a institucionalização do que antes
era uma prática ilegal, o bom e velho “jabá”, isto é, o pagamento a quem
controla as grandes mídias, por um espaço de exposição.
Entre racionalização behaviorista da auralidade e gestão da esfera
pública na qual se controla o que será massivamente audível, temos uma
micropolítica do meme sônico. O meme sônico pode ser pensado como um
problema relativo à formação de colônias aurais. Colônias que se articulam
mediante a relação de contágio viral como modulação afectiva, mas também,
mediante a negociação do espaço público posta nos termos das grandes
empresas da comunicação em massa.
O jogo micropolítico, territorial e vital de articular para si um habitat
apoia-se sobre a auralidade como uma dimensão singular, que fornece inputs
muito específicos para o processo de individuação172. Este capítulo encerra,
portanto, seu percurso, apontando para um problema que se articula entre
individuação particular e local, e colônias aurais globais. Se a grande estratégia

172
A este respeito, vale lembrar a imagem paradigmática com a qual Deleuze e Guattari (1980,
p. 382) iniciam a descrição do conceito de “ritornelo”: “uma criança, no escuro, tomada de
medo, tranquiliza-se cantarolando”.

130
do marketing preditivo e viral consiste em atuar sobre o desejo de forma
infecciosa, permanecem em aberto as condições e estratégias possíveis para
“desinfecção”.
Como combater a agência de um replicador, um verme de orelha?
Explicitando seus mecanismos de ação? Substituindo um verme de orelha por
outro? Nenhum dos textos aqui referidos oferece uma resposta definitiva a
estas questões. A questão, então, passa a ser: Como você habita (de forma
afirmativa e potente) esse mundo de vermes de orelha? Como você articula a
sua relação com esses agentes?

131
CAPÍTULO 3

O teatro no qual o ouvinte também atua

132
Desde que existe, o concerto público é, com efeito, uma
espécie de espelho dos ouvintes. Ele não é somente o lugar
para escutar as obras. É também um teatro onde o público se
observa. O público ele mesmo. É um espaço onde se vai olhar
aqueles que escutam.

- Peter Szendy, Écoute, p. 137.

133
Introdução

Este capítulo realiza uma sondagem de outro tipo de agente que forma
uma possível ecologia da escuta musical. Em contraste com o capítulo anterior,
o texto a seguir centra sua análise sobre elementos que não soam, mas que
nem por isso deixam de fazer parte do universo material da escuta.
O capítulo é dividido em três partes:
A primeira parte argumenta em favor de duas teses básicas: 1) a escuta
se constitui a partir de um espaço social de interesses conflitantes, isto é, se
constitui em um espaço polêmico; 2) O ouvinte é uma subjetividade social, e
sua escuta é feita a partir da escuta de outros ouvintes.
A segunda parte trata de uma esfera codificação do desejo de escuta
que se expressa sob a forma de cenas. Aqui, retrocedemos cronologicamente
a um estágio material anterior à digitalização da cultura, para indagar em que
medida nossos desejos de escuta são ainda hoje mediados por imagens
fabricadas ao longo do primeiro século da tecno-fonografia. Pois pode ser que
fantasmas, espectros, rostos venham assombrar as ecologias materiais nas se
vive hoje em contextos urbanos, as microculturas digitais nas ecologias sônicas
do capitalismo viral.
A terceira parte desenvolve-se a partir de teses e questões colocadas
em aberto por Peter Szendy, para quem a escuta musical constitui-se a partir
de uma relação de “transmissibilidade” (Szendy, 2001) e “espectralidade”
(Derrida, 1993). Esta parte propõe uma investigação pormenorizada da tese de
Szendy segundo a qual o ouvinte não se relaciona de modo imediato com o
objeto que ele escuta, mas antes, se inscreve em circuitos espectrais nos quais
outros ouvidos entram em ação como mediações da escuta. Neste ponto, a
palavra escuta refere-se a um tipo de operação que acontece no interior de
uma rede de outras escutas. A escuta é entendida aqui como sendo algo que
acontece no interior de um circuito de transmissibilidade, e em relação a
vínculos particulares que o desejo de escuta articula. Segundo Peter Szendy
(Ibid.), a escuta musical é necessariamente plástica, justamente por tratar de
uma prática que é realizada no interior de um circuito no qual as relações são
particulares e contingentes.

134
A plasticidade da escuta se desdobra ao longo de um circuito particular
de transmissibilidade. A escuta é algo que se relaciona com um objeto exterior
a ela, mas é também, e, sobretudo, algo que evolui por si mesma, através dos
próprios caminhos que ela abre e trajetos que ela percorre.
Este capítulo trata, portanto, do desejo de escuta musical, o qual se
distribui passando entre circuitos de abertura e variação aural, de um lado; e
códigos de percepção, de outro. O desejo de escuta escorre entre codificação,
descodificação e transcodificação. O teatro onde o ouvinte também atua é
sempre um lugar onde se desenrola uma codificação ou uma descodificação do
desejo de escuta.

135
Parte 1

Polemologia da escuta

136
Figura 16: “O povo diz que os parisienses são difíceis de agradar, nesses quatro bancos não
há um descontente – é verdade que todos esses franceses são romanos”, Honoré Daumier,
Litografia, 1864. Fonte: < https://collections.artsmia.org/art/72067/they-say-that-parisians-are-
difficult-to-please-on-these-four-benches-there-is-not-one-discontent-it-is-true-that-all-these-
frenchmen-are-romans-honore-daumier>.

137
1.1. A virtualização de palmas

“(...) logo, esse teatro onde os ouvintes


se expõem faz também, sem que se
espere, o objeto de uma reapropriação
interiorizante” (Szendy, 2001, p.137-
138).

A palavra francesa “claque” refere-se a um golpe com a palma da mão.


Um simples tapa, por exemplo, é uma “claque”, um “clap”, no inglês. Em
situações de produção de vídeo, o som breve de uma palma ajuda a
sincronizar a imagem do tapa e a faixa onde é registrado o som
correspondente à ação. Por este motivo, a “claque” tornou-se o nome do gesto
que se faz ao início de filmagens, anunciando o começo da ação a ser filmada.
Daí o nome do instrumento que se popularizou como “claquete”, utilizado no
âmbito da produção audiovisual para identificar os planos e tomadas rodados
durante as gravações, bem como para sincronizar imagem e som, derivado do
nome referente a um simples golpe de palmas de mão.
No entanto, considerada como técnica utilizada no contexto de produção
de espetáculos, a claque é mais antiga que o uso descrito acima. Consta que
uma diversidade de teatros parisienses no século XIX empregavam uma
equipe de pessoas contratadas para aplaudir um intérprete ou palestrante em
uma situação de apresentação pública173. Os claqueurs – grupos de
“aplaudidores assalariados”, como os chamou Hector Berlioz (2005 [1865]) em
suas Memórias – atuavam de modo a caracterizar uma determinada
apresentação como bem sucedida, e ao mesmo tempo, automaticamente, a
influenciar as demais pessoas do auditório a receberem a apresentação como
tal. Deste modo, encontra-se há muito estabilizada a acepção da palavra
“claque” referindo-se a um “grupo de espectadores ou ouvintes aplaudindo em
voz alta uma performance ou um artista para ajudar seu sucesso”174.

173
Trata-se de livros de “memórias” de indivíduos que realizaram este trabalho, dentre os quais
um dos mais célebres é o Mémoires d'un claqueur contenant la théorie et la pratique de l'art du
succès, des jugemens sur le talent de plusieurs auteurs, acteurs, actrices, danseurs,
danseuses... (Castel, 1829).
174
Ver <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/claque/16369>.

138
Este tipo particular de trabalho foi documentado em diversos meios, tais
como, por exemplo, livros de memórias e meios visuais. Sob a forma de relatos
verbais, constam textos como os mencionados acima, nos quais falam as
vozes de pessoas que trabalharam desempenhando este serviço, e relatos nos
quais falam observadores do fato, como vimos acima com as palavras do
compositor Hector Berlioz. Por sua vez, no que diz respeito ao registro em
meios visuais, ressaltamos aqui a litografia realizada pelo caricaturista,
chargista, pintor e ilustrador Honoré Daumier (figura 19, acima), e publicada em
1846, na qual é retratada uma equipe de claqueurs em ação.
Esta litografia é acompanhada de um texto que retrata com humor o tipo
de prática que se tornou comum, à época, em teatros parisienses: “O povo diz
que os parisienses são difíceis de agradar, nesses quatro bancos não há um
descontente”. Em 1864, Daumier ressalta ainda, o fato de tal prática não ter
tido origem em sua contemporaneidade, mas remeter à antiguidade Romana:
“é verdade que todos esses franceses são romanos”. Na página em que esta
imagem encontra-se hospedada internet, consta que:

As apresentações teatrais eram entretenimento popular na Paris de


meados do século XIX. Nesta litografia, Daumier se concentra no
público; especialmente os membros da "claque", um grupo contratado
para sentar-se diretamente atrás da orquestra para aplaudir o
desempenho. Quase todos os teatros parisienses desta época
empregavam uma [equipe de] claque, e nesta imagem, eles estão, ou
genuinamente fascinados pela apresentação, ou sendo bem
175
sucedidos em sua própria performance .

A despeito do contexto exato de gênese desta prática, o que interessa


aqui é o fato de não ter se esgotado nos teatros parisienses do século XIX,
tendo chegado ao século XX sendo largamente adotada em programas de
rádio e televisão, nos quais há aplausos ou risadas programadas e disparadas
ao fim de falas ou gestos específicos. Trata-se de uma tecnologia para
influenciar o espectador ou ouvinte, de modo a condicionar sua recepção do

175
Texto constante na página que hospeda o trabalho no website do Minneapolis Institute of
Art. Ver <https://collections.artsmia.org/art/72067/they-say-that-parisians-are-difficult-to-please-
on-these-four-benches-there-is-not-one-discontent-it-is-true-that-all-these-frenchmen-are-
romans-honore-daumier>.

139
conteúdo apresentado. Na maioria das vezes, é empregada em apresentações
de obras de arte e discursos políticos176.
A adoção da claque como ferramenta estruturante no contexto do
audiovisual dá testemunho de um movimento de transformação material que
interessa especificamente a esta tese. Cumpre notar que em contextos de
rádio e televisão, a claque foi adotada não apenas como o instrumento
funcional utilizado para sincronizar som e imagem, mas como elemento
estrutural incorporado à própria sintaxe do espetáculo, uma peça interna à
lógica mesma da formulação de apresentações públicas. E é sob este aspecto
de elemento incorporado na sintaxe mesma do produto a ser apresentado que
a claque chegou ao século XXI.
A este respeito, um artefato exemplar é a “faixa de risada” [laugh track],
elemento indispensável em programas de televisão em formato de programas
de auditório e comédias de situação [sitcoms]177. Em seu formato material
atual, uma laugh track é uma faixa de áudio em formato digital, posicionada
estrategicamente na composição de espetáculos, e a ser reproduzida onde for
conveniente. Atualmente se encontra uma variedade de laugh tracks
disponíveis para download na internet178.
Ao longo da extensão temporal que vai dos teatros parisienses no século
XIX e arquivos digitais no fim do século XX e início do XXI, a claque encarnou-
se sobre suportes experimentais, tais como, por exemplo, o instrumento
nomeado “laff box”, cuja invenção é creditada ao sonoplasta Charles Rolland
Douglass179. Ferramentas como a laff box e a laugh track vieram preencher
uma necessidade de coordenação das reações do público, amplificando o
efeito de recepção positiva, bem como desempenhando uma codificação da
percepção do espectador. Devido ao seu caráter de estímulo planejado, a
reputação desta ferramenta oscila entre a opinião pública. Tal como vimos no
primeiro capítulo desta tese com o caso da Muzak, as versões atuais da claque
também têm uma reputação abalada, mesmo no âmbito do senso comum, por

176
A respeito da presença e eficácia da claque no contexto da representação política, ver o
artigo La claque et la représentation politique au XIXe siècle em <https://www.cairn.info/revue-
romantisme-2007-2-page-121.htm>.
177
A este respeito, ver o verbete “Laugh Track” em
<http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/LaughTrack>.
178
Ver <https://goo.gl/SSwEFh>.
179
O instrumento pode ser visto e ouvido no link <https://youtu.be/tpY0Muy_1qI>.

140
estar associada a dispositivos que inscrevem o humano em uma relação de
racionalização behaviorista, na qual este se torna objetificado180.
O que nos interessa aqui, especialmente, é o fato de que, ao longo de
dois séculos, em um percurso que vai das mãos de “aplaudidores assalariados”
a formatos digitais de arquivos de áudio, a claque se virtualiza181. Em um nível
de codificação material das mídias, o que era uma técnica de composição de
espetáculos se desterritorializa (Deleuze; Guattari, 1980) da forma de um
comportamento que se apoia sobre a materialidade da mão, de gritos e
assovios, para se reterritorializar (Ibid.) sob a materialidade da codificação
informática de um arquivo digital. Por sua vez, em um nível de codificação do
desejo, a claque reterritorializa-se sobre a sensibilidade, onde se consolida sob
o aspecto de uma regra de percepção. Virtualizada, a claque incorpora-se à
estrutura da sensibilidade, e passa a compor o exercício mesmo da audição.
Portanto, neste movimento de virtualização, a claque se torna um modo
operatório interno à sintaxe dos discursos apresentados, bem como da
percepção desses discursos. É neste sentido que Peter Szendy (2001; 2013)
posiciona a claque no interior de uma lógica geral da pontuação (leia-se, de
escansão) de conteúdo apreendidos pela sensibilidade, na qual a própria
claque é incorporada no funcionamento mesmo da escuta. Sua tese é a de que
a escuta incorpora a claque como uma espécie de esquema, o qual passa a
reger o funcionamento aural182.
Mas seria a claque a única tecnologia de gestão da percepção que se
virtualizou como sintaxe interna à escuta? Para Peter Szendy, a claque é uma

180
Ver <https://www.nbcnews.com/health/body-odd/we-may-hate-laugh-tracks-they-work-
studies-show-f1C6436923>. Ver também o vídeo didático em <https://youtu.be/-suD4KbgTl4>.
181
Trata-se do movimento pelo qual se passa de um estágio “atual” a um estágio “virtual”. Tal
fenômeno é descrito e caracterizado conceitualmente por Pierre Lévy em O que é o Virtual?
182
De acordo com Peter Szendy, a escuta pode ser entendida como uma prática de pontuação
auditiva, uma pontuação, por sua vez, profundamente marcada pela claque como tecnologia de
gestão da percepção . Tal formulação da escuta como uma questão de pontuação auditiva tem
sido apresentada por Szendy de modo mais evidente a partir da publicação do livro À coup de
points: la ponctuation comme experiénce (2013). Tal tese sobre a escuta como uma operação
de pontuação pode ser encontrada em apresentações recentes deste filósofo. Ver, por
exemplo, sua participação no episódio “On listening” da Radio Web Macba <
http://rwm.macba.cat/en/research/on-listening-1/capsula>. Sua palestra na NYU publicada em
Outubro de 2017, intitulada “The sense of sound: the art of listening”
<https://youtu.be/zGvkm9Qy2a0>; bem como a descrição em que esta tese aparece de modo
evidente, em <https://www.sas.upenn.edu/music/events/peter-szendy-universit%C3%A9-paris-
ouest-art-listening-marking-auscultating-punctuating>.

141
manifestação material de um problema filosófico que acomete a escuta, o qual
este filósofo formula a título de uma “polemologia da escuta”.

É como se cada um de nós tivesse, no mais íntimo de nossa percepção,


um pequeno teatrinho.

Figura 17: “Die Claque”, Guido Messer, Estátuas em Bronze, 2012. Fonte:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwetzingen_Skulptur_Die_Claque_20120517.jpg>.

142
1.2. O espaço polêmico

(...) E é por isso que o teatro da


claque, com toda a sua arte e todas
as suas estratégias refinadas, tem
tanto a nos dizer sobre a polemologia
que habita o nosso ouvido interno.
(Szendy, 2001, p. 138).

Uma das teses que estruturam o livro Escuta: uma história de nossas
orelhas (Szendy, 2001) é a de que "nossos pensamentos íntimos de ouvinte
são dependentes de uma polemologia da escuta" (Ibid., p. 48), ou, mais
precisamente, que “uma forma de polemologia sempre assombra nossas
escutas” (Ibid., p. 51).
O nome “polemologia” refere-se a uma disciplina acadêmica dedicada à
compreensão dos conflitos, de suas origens e funcionamento. Compõe-se da
junção das palavras “guerra‟” (πόλεμος, pólemos) e “discurso, conhecimento,
razão” (λόγος, logos), e designa literalmente uma “ciência da guerra”, dedicada
ao estudo da guerra como fenômeno social, de modo a analisar suas formas de
manifestação e articulação, suas causas e efeitos. As origens desta “disciplina”
remetem ao trabalho do sociólogo Gaston Bouthoul (1951; 1970)183.
Em Escuta: uma história de nossas orelhas, Peter Szendy utiliza a
expressão “polemologia da escuta” para se referir a uma necessidade teórica.
Tal necessidade se expressa a partir da metáfora do “campo de batalha” (Ibid.,
p. 51; 137) como designadora do meio-ambiente a partir do qual uma escuta
musical se constitui.
Para o autor, a situação social caracterizada pela tecnologia da claque é
uma situação na qual os ouvintes se percebem entre si, e, portanto, na qual um
ouvinte escuta a partir do modo como o outro escuta. Szendy utiliza o “teatro
da claque” (Ibid., p. 138), esse “teatro onde os ouvintes também se expõem”
(Ibid., p. 137-138), como uma situação concreta que manifesta de modo
material e exemplar a dimensão de espectralidade (Derrida, op. cit.) que
envolve uma escuta musical, isto é, o fato de que uma escuta se constitui a

183
Ver Les guerres, éléments de polémologie, Paris, Payot, 1951, publicado mais tarde, em
1970, como Traité de polémologie. Sociologie des guerres, pela mesma editora. O termo
“polemologia” foi utilizado por Bouthoul após a Segunda Guerra Mundial para propor um novo
campo de investigação (Conesa, 2011, p. 27).

143
partir de outras escutas, e que, portanto, antes de se relacionar com um objeto,
a escuta musical se relaciona com outras escutas184. Portanto, para este autor,
o modo de existência da escuta corresponde à habitação de uma zona de
conflito de interesses, um “espaço polêmico”:

"Escutar (-se) escutar é também transformar a obra em um campo de


batalha: um teatro de operações de escuta onde diversos campos se
afrontam. Mas o campo de batalha , esse espaço polêmico onde (nós
nos) escutamos escutar uns aos outros, seja sob o modo da
complacência, seja da vigilância, esse teatro onde se expõem
também os ouvintes faz também, sem esperar, o objeto de
reapropriação interiorizante, do qual eu poderia desenterrar para você
mil provas e depoimentos" (Szendy, 2001, p. 137-138).

Como se pode ler acima, no que diz respeito a uma abordagem


conceitual da escuta, Szendy fala em favor da ênfase analítica posta sobre o
espaço social onde se desenrola um conflito de interesses, uma vez que “uma
forma de polemologia sempre assombra nossas escutas” (Ibid., p. 51). No
entanto, esse espaço nem sempre é posto em ênfase por discursos que tratam
de escuta musical. O que se vê praticar com frequência, ao contrário, é a
postulação de noções como autoridade e autenticidade da obra como valores
supostamente evidentes e não-problemáticos.
A neutralização do espaço polêmico que envolve as práticas de escuta
musical é uma característica marcante de discursos que postulam a ação da
escuta segundo o dever de proceder conforme uma regra de recognição e
submissão à “estrutura profunda” ou “estrutura fundamental” de uma “obra”185.
Em tais casos, o que se encontra em cena, do ponto de vista da polemologia
da escuta, é um silenciamento de todo um “espaço polêmico” (Szendy, 2001, p.
137) a partir da qual uma escuta musical se constitui. Para Szendy, tal
apagamento atende aos interesses de quem pretende manter valores como
autenticidade e autoridade como “auto evidentes” – os proprietários de direitos

184
Esta é a tese elementar do livro Écoute: une histoire de nos oreilles. Reservamos ao fim
deste capitulo uma seção específica para descrever e contextualizar detalhadamente esta tese.
185
A respeito da noção de “estrutura profunda” aqui referida, ver a conceituação que Heinrich
Schenker faz da ideia de Ursatz (“estrutura fundamental”) ao longo de sua obra, especialmente
em Der freie Satz, Viena: Universal Edition, 1935. Uma tradução deste livro para o Inglês pode
ser encontrada em
<https://is.muni.cz/el/1421/podzim2007/VH_53/Schenker_Free_Composition_1.pdf>.

144
de autor e o aparelho burocrático que faz renda com esta fonte imaterial de
valor financeiro186.
Com isto, segundo o filósofo, o que se apaga é a “força crítica da escuta”
(Ibid., p. 51). Isto é, neutralizam-se os aspectos performativos da escuta
musical como uma operação dotada de uma “força configurante e
reconfigurante” (Ibid.: 150), em favor do exercício de uma disciplina aural,
reduzindo-a a atividade de recognição e resposta à autoridade da “obra”. Daí a
tese apresentada na conclusão do primeiro capítulo deste livro, segundo a qual
o

apagamento da polêmica que sempre atravessa nossos órgãos é


parte de um movimento complexo pela qual a força crítica de escuta
(...) é restringida e negada (Ibid.: 51).

Tem-se, portanto, que com o apagamento do “espaço polêmico” e a


negligência da “polemologia que habita nosso ouvido interno”, um
amortecimento (ou neutralização) da “força crítica” da escuta (Ibid.). O exemplo
paradigmático de apagamento da força crítica da escuta com o qual este livro
de Szendy trabalha é o que ele chama de “regime moderno da escuta” (Ibid.), o
qual caracteriza-se como um aparelho disciplinar articulado a partir de uma
injunção ideal (Ibid., p. 18) que cai sobre o ouvinte sob a forma de um dever de
submeter sua escuta à “obra musical” postulada como instância material que
encarna valores de autenticidade e autoridade. Supõe-se que tais valores, por
sua vez, se materializariam na forma de uma estrutura profunda à qual uma
escuta tem o dever (Ibid., p. 17-18; 150-153) de reconhecer. Se você estudou
música em um conservatório ou universidade, você sabe do que estou falando:
disciplina aural baseada em matriz cultural eurocêntrica.
Contra este regime (Ibid., p. 27), Szendy dedica o livro inteiro a mostrar
que estes valores não são auto evidentes, mas, antes, construções artificiais e
arbitrárias que se estabilizaram mediante o exercício de aparelhos discursivos
mobilizados nos âmbitos jurídico (sobretudo, mediante o dispositivo legal da
propriedade intelectual), e acadêmico (dentre o qual figuram os discursos da
estética e da musicologia), e que formam uma esfera de valor com capacidade

186
Por esta razão, inclusive, é que o diagnóstico do “regime moderno” da escuta musical
(Szendy, op. cit.) não está desvinculado, no livro, de uma circunstanciação dos deveres de
conduta do ouvinte previstos no dispositivo legal da propriedade intelectual.

145
de exercer uma força determinante sobre as performances de escuta musical
dos indivíduos que têm suas performances aurais capturadas por este regime.
Inclusive as nossas, no século XXI e abaixo da linha do Equador.
Sob este ponto de vista, fica evidente que o caráter artificioso dos
valores de autoridade e autenticidade vinculados à ideia de “obra musical” é
tanto mais eficaz quanto mais consegue neutralizar o caráter polêmico da
escuta. Isto é, o fato de a escuta ser um "campo de batalha" (Szendy, op. cit.)
político, um lugar de agonística, de disputa econômica e colonial. Portanto, se
há algo como a "força crítica" da escuta, esta força depende da colocação em
cena da ênfase sobre o jogo de disputas territoriais que atravessam nossas
escutas. Em outras palavras: a ênfase em nossas escutas como objetos de
disputa, de “sobrecodificação” (Deleuze; Guattari, 1980; 1972) disciplinar. Mais
precisamente, de uma codificação dinâmica, ou seja: controle (Deleuze, 1990).

146
Parte 2

Um novo teatro, novos personagens

147
2. Capitalizar

ca·pi·ta·li·zar
(capital + -izar)

Verbo transitivo
1. Juntar ao capital (ex.: capitalizar os juros).
2. Transformar em capital.
3. Aproveitar e reunir (ex.: capitalizar energias).
Verbo intransitivo
4. Acumular para formar capital.

Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa ,2008


2013, https://www.priberam.pt/dlpo/capitalizar

ca·pi·ta·li·zar
Verbo transitivo direto
1 (Economia): Transformar em capital: Capitalizar juros, capitalizar
aluguéis.
Verbo transitivo indireto
2 (Figurado): Ajuntar dados, qualidades morais ou intelectuais,
conhecimentos etc.: Capitalizar dados para a solução de um
problema.
Verbo intransitivo
3 Acumular bens, riqueza, de modo que forme um capital: Capitalizar
para a velhice.
Verbo transitivo direto
4 Tirar vantagem de; aproveitar.
Fonte: Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa.
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=capitalizar

148
Considere a recorrência figurativa nas 13 imagens seguintes:

Figura 18: “Wollensak 1580”, Gravador de fitas estéreo, 1963. Fonte:


<https://www.flickr.com/photos/77232977@N00/17208455740/in/photostream/>.

149
Figura 19 “They made a dream come true”. Anúncio do Rádio Sparton, 1946. Fonte:
<http://vinylespassion.tumblr.com/post/85215612835/sparton-radio-ad-1946>.

150
Figura 20: Philips, 1960.Fonte: <http://fiftyyearstoolate.tumblr.com/image/124694690832>.

151
Figura 21: Exemplar da série de anúncios feitos sob o título “What kind of man reads
Playboy?” (1958-1974). Fonte: <https://designyoutrust.com/2016/03/what-kind-of-men-read-
playboy-controversial-playboy-magazine-ads-from-1958-1974/>.

152
Figura 22: “Revista Hi-Fi & Music Review”, Março de 1958, Capa. Fonte:
http://www.vintagevacuumaudio.com/vintage-magazines/hifi/1958-3-hifi-stereo-review.pdf

153
Figura 23: Casal com disco de vinil. Fonte: Time Magazine, década de 1960.

154
Figura 24: “There‟s new „Date Bait‟ in this new Zenith”, 1947. Anúncio do Fonógrafo Zenith.
Fonte: https://vtgads.com/shop/vintage-ads/1947-zenith-radiophonograph-vintage-ad-date-bait/

155
Figura 25: “Hi-School Romance”, N. 62 Abril de 1957. Fonte:
<http://comicbookplus.com/?dlid=67207>.

156
Figura 26: “Philips Tocadiscos”, anúncio de toca-discos portátil da Philips para o mercado
hispânico, 1966. Fonte: <http://www.design-is-fine.org/post/60869472599/philips-tocadiscos-
advertising-poster-for>.

157
Figura 27: Philips, 1962. Fonte: <http://beatnikdaddio.tumblr.com/image/134833068288>.

158
Figura 28: Anúncio do “Magnavox 4-channel sound”, 1973. Fonte:
<https://img.etsystatic.com/il/d7cab7/1164612981/il_570xN.1164612981_e1c8.jpg>.

159
Figura 29: “Philips D 8718”, 1983. Fonte: <http://www.1001hifi.com/systems-1981-1990.html>.

160
Figura 30: “ For those nights you want everything to be just right“. Anúncio dos sistema de
Rádio AM-FM toca-fitas, toca-disco Estério/Quadrifônico da Electrophonic, 1974. Fonte:
<https://i.pinimg.com/originals/e9/6a/1e/e96a1e20d9239aadbeae46a11e8c6dc1.jpg>.

161
2.1. A quem se dirige

O último dentre esta sequência de treze anúncios publicitários (figura 30)


diz, como chamada: “para aquelas noites em que você quer que tudo esteja
certo”. Assim, ela deixa claro o que está em maior ou menor grau explícito nos
outros anúncios: trata-se de uma capitalização da intimidade conjugal, do
momento a dois. Note que o primeiro deles, um anúncio do gravador de fitas
portátil Wollensack modelo 1580 (a figura 18), embora apresente o mesmo
padrão figurativo, não tem, a princípio, nenhum motivo específico para
capitalizar seu produto tendo como alvo [target] a imagem de um casal. O texto
no anúncio diz

Este novo gravador vai dar a você uma experiência surpreendente.


Som cheio e vivo onde quer que você o queira...tal qual o que você
ouviria em uma sala de concerto! Pela primeira vez, aqui está o som
estéreo completo da Wollensak. Com este instrumento de precisão,
você irá gravar e escutar a uma plenitude de majestades da sinfonia,
a animação de um evento esportivo, seus filhos tagarelando. O novo
Wollensak modelo 1580 é realmente portátil...compacto.
Poderoso...22 Watts de saída de áudio. Versátil...grava e toca duas
ou quatro faixas de fita estéreo ou monoaural. Avançado...grava e
toca simultaneamente...toca a fita com sua narração ao
vivo...controles nas pontas dos dedos. Pare agora em seu
revendedor...olha e escute!

Neste anúncio da Wollensak é notável o fato de que, em seu esforço


para expressar uma diversidade de usos possíveis do aparelho, o texto coloca
lado a lado objetos tão diversos quanto as “majestades da sinfonia” e “a
animação de um evento esportivo”187. Isto porque, ao nível de suas condições
materiais, ambos são trechos de registro fonográfico que, como tais, ignoram
completamente o desnível que “majestades da sinfonia” e “a animação de um
evento” podem representar em termos de capital cultural (Bourdieu, 1979). A
era fonográfica caracteriza-se pela potencialização de zonas de vizinhança
entre materiais que, até então, pertenciam a universos completamente
distintos.
Ainda no âmbito da figuração do indivíduo a quem se dirige o aparelho
anunciado, observe que, embora os cartazes exibidos acima tenham em
187
Trata-se de um modelo de aparelho que já compactava gravação e reprodução fonográfica
em um formato portátil, e que, diga-se de passagem, foi utilizado por Steve Reich para gravar o
material da peça It‟s Gonna Rain, marco zero de uma poética baseada na transformação
mediante repetição insistente, tomada como matriz de variações qualitativas em termos
espectrais, rítmicos e melódicos.

162
comum a imagem do casal, eles se diferem quanto ao apelo que fazem à
situação sexual. Enquanto, por exemplo, na figura 30 (acima) este apelo é
posto com mais ênfase, no anúncio da Wollensack o texto faz referência a um
possível subproduto dessa situação, engajando a condição de paternidade e
maternidade mediante a possibilidade de gravar os “filhos tagarelando” (Ibid.).
Portanto, os efeitos de sentido suscitados por este tipo de texto (anúncio
publicitário) podem ser diversos entre si, mesmo quando os textos apresentam
semelhanças, pois tais efeitos se consolidam ao nível da sugestão, de
vontades subjetivas que podem decorrer de posições de sujeito.
Tal é o caso, por exemplo, do anúncio do gravador “Mini K7” da Philips,
em que a posição de sujeito algo de capitalização é a posição de mãe (figura
34). Neste anúncio, a figura da mãe aponta o microfone para o bebê, em um
gesto que o anunciante capitaliza como momento particular, pessoal e
passageiro em que se registra a voz da própria filha bebê.

163
Figura 31: “Enregistrez aussi facilement que vous photographiez”. Anúncio do gravador de fitas
Mini-Cassette da Philips, 1969. Fonte: <https://www.ebay.fr/itm/A-Publicite-Advertising-1969-
Magnetophone-a-cassette-Mini-K7-Philips-/322810743183>.

164
Neste anúncio da Philips, a figura da mulher é alvejada especificamente
como mãe. Ela é convidada a manusear o meio fonográfico enquanto mãe, e
que a desejar utilizar o aparelho a partir da condição materna, em contextos
específicos, e em um agenciamento relacional específico com a filha.
Diferentemente, no anúncio do Wollensack, no entanto, o fato de serem
pais não parece ser o alvo mirado pelo anúncio. Apesar de haver uma mulher
na imagem, o alvo é o perfil de consumidor ao qual se dirigem a grande maioria
dos anúncios de produtos relativos ao exercício de transmissão, reprodução ou
registro o fonográfico ao longo do século XX: o homem adulto, branco,
heterossexual. E não por acaso, pois trata-se do perfil humano que ao longo de
todo o século XX ocupou os melhores cargos no mercado de trabalho,
recebendo os melhores salários, configurando-se, portanto, como o perfil de
consumidor com o maior poder aquisitivo, e por esta via, como o alvo central da
propaganda publicitária. Está figurada ali a forma humana paradigmática a
quem se dirige um discurso cuja razão de ser é a de movimentar o mercado de
itens de registro e reprodução fonográfica.
Também não é por acaso que o anúncio enfatiza adjetivos como
“poderoso”, “versátil” e “avançado” como qualificadores do produto anunciado,
acrescentando a estas qualidades um conjunto de dados técnicos que um
usuário médio deste tipo de produtos seria capaz de compreender. Os treze
anúncios exibidos acima dão a ver uma constante do discurso publicitário do
mercado de itens fonográficos, e que foi a figura hegemônica nas instâncias
desse discurso produzidas em meados do século XX como sendo a imagem
paradigmática segundo a qual é figurada a categoria de “ouvinte”188. Assim, o
ouvinte é também, portanto, uma categoria do mercado de itens fonográficos.
Tal categoria foi descrita, caracterizada e fundada sobre cenas figuradas pelo
discurso publicitário, o qual, por sua vez, direcionou-se inicialmente e
massivamente, ao homem adulto branco e heterossexual, mas não se limitou a
ele, como veremos ao longo deste capítulo.

188
A noção de constante é utilizada aqui a partir da caracterização que Deleuze e Guattari
fazem da forma-sujeito em sua versão majoritária, como um complexo paradigmático que
conjuga as figuras do macho-adulto-branco-europeu-heterossexual-qualquer. Deleuze e
Guattari (1980, p. 133) caracterizam esta forma como uma “constante de expressão e
conteúdo”.

165
2.2. Um deslocamento da ideia de ouvinte crítico

Figura 32: Anúncio de toca-discos “Rek-O-Kut”. Fonte: High Fidelity Magazine, Maio de 1960,
p. 23. Disponível online em <http://www.vintagevacuumaudio.com/vintage-magazines/high-
fidelity/1960-5-high-fidelity.pdf>.

166
Ainda com relação à capitalização da intimidade conjugal e do momento
singular, a qual se posiciona como alvo da persuasão o homem branco adulto,
pode-se observar a capitalização do vínculo socialmente cultivado entre
masculinidade e domínio de ferramentas técnicas. Tal vínculo pode ser
constatado como ideia subjacente a um dos motores maiores de vendas de
aparelhos de reprodução de mídias fonográficas de meados do século XX em
diante: o discurso do “áudio de alta fidelidade” – o hi-fi audio.
A este respeito, o anúncio da Rek-O-Kut Stereotables (figura 32) é
exemplar. Ainda aproveitando-se da tópica189 do casal, seu texto diz que

Homens de decisão...demandam precisão. O capitão W.A. Reedholm,


piloto do jato 707 da American Airlines no voo direto de Nova Iorque a
San Francisco, vive com instrumentos de precisão no trabalho. Em
casa, seus discos fornecem a ele horas de relaxamento enquanto ele
escuta música em seu Rek-O-Kut Stereotable construído com
precisão. A precisão em um sistema de música estéreo é essencial
hoje porque as demandas de uma gravação em estéreo são mais
exigentes. Por esta razão, gravações em estéreo só podem ser
ouvidas em seu máximo proveito em um instrumento de alta
qualidade como o distinto Rek-O-Kut Stereotable. O Stereotable é
único em sua combinação notável de design e estilo. Ele se tornou o
clássico dos instrumentos de alta fidelidade – um objeto de consumo
de valor para o amante de música. Se você procura uma das chaves
para a reprodução perfeita de seus discos monofônicos ou
estéreo...confie no Rek-O-Kut Stereotable... o equipamento de
música em alta fidelidade mais distinto do mundo – 9 modelos dentre
os quais você pode escolher.

Através do discurso que se apoia sobre o vínculo socialmente


estabelecido entre masculinidade, o domínio de “instrumentos de precisão” e o
domínio de dados técnicos relativamente esotéricos, o complexo industrial
mobilizado em torno do mercado de aparelhos fonográficos desenvolveu uma
nova estratégia. Trata-se da produção de um capital mais abstrato, não
figurado nas imagens, mas apenas referido como promessa: “a alta fidelidade”
na reprodução sonora. Neste caso, ouvir bem passou a significar ouvir em
posso do melhor aparelho possível, pois só ele entregaria com fidelidade o que
está codificado no registro fonográfico. Com esta promessa, tem-se um
deslocamento.

189
Utilizo aqui o termo “tópica” segundo a acepção que este ganha nos estudos de Retórica,
designando “um dentre uma diversidade de padrões genéricos de argumentação, adaptável
para circunstâncias específicas” (Arvatu; Aberdein, 2015, p. 58).

167
Se na musicologia alemã de fins do século XIX e início do século XX, a
ideia de ouvinte “crítico” ou “treinado” é definida como referência a alguém
capaz de reconhecer a “estrutura profunda” [ursatz] (Schenker, op. cit.) de uma
obra musical, em meados do século XX, a figura do “ouvinte crítico” é definida
no discurso do complexo industrial da fonografia como um “audiófilo”. Tal figura
passa a ser distinguida de uma massa de “leigos” pelo ato de envolver-se em
um saber acerca dos detalhes técnicos de seu equipamento de reprodução
sonora. A categoria de ouvinte será cada vez mais identificada a esses men...of
precision.
O discurso da fidelidade sonora veicula uma promessa na qual o ouvinte
é posicionado idealmente em uma situação de maior ou menor proximidade
com a fonte gravada, mediante condições de reprodução que supostamente
realizariam uma “exata duplicação” (figura 33) do som emitido na situação de
origem. Esse deslocamento da ideia de ouvinte crítico pode ser percebido em
seus passos iniciais já nas primeiras décadas do século XX. Por exemplo, na
década de 1910, para fazer frente aos célebres Tone Tests da Edison190 a
empresa RCA Victor reuniu uma equipe de cantores e cantoras conhecidos no
circuito dos espetáculos de ópera produzidos em fins do século XIX e início do
século XX, para capitalizar a ideia de um juízo mais gabaritado com relação à
qualidade dos registros fonográficos.
A manobra consistiu em fazer recurso à figura do ouvinte especialista:
quem seria melhor para julgar uma cópia que o próprio original? Quem estaria
mais gabaritado para emitir um veredito sobre a qualidade de uma gravação
que os próprios emissores da voz gravada? Assim, enquanto a estratégia da
Edison consistia em colocar ouvintes comuns para avaliar a possibilidade de
distinção de uma cantora e de uma reprodução fonográfica, a estratégia da sua
concorrente Victor consistia em posicionar os próprios músicos que gravavam a
música a ser reproduzida como sendo o grupo de pessoas com maior
legitimidade para emitir um juízo sobre a qualidade do produto fonográfico. É
como se, em um passe de mágica, eu conseguisse te oferecer as testemunhas
de uma presença pura.

190
Segundo a Biblioteca do Congresso Norte-Americano, os Tone Tests tiverem início no final
de 1915. Ver <https://www.loc.gov/collections/edison-company-motion-pictures-and-sound-
recordings/articles-and-essays/history-of-edison-sound-recordings/history-of-the-edison-disc-
phonograph/>.

168
Deste modo, a estratégia da Victor capitalizava a representação “mais
legítima” de uma presença (a performance musical original), ao mesmo tempo
em que mistificava as condições artificiais da própria reprodução fonográfica.
Em todo caso, ao longo do deslocamento entre um regime “moderno”
(Szendy, op. cit.) e um regime audiófilo da escuta musical, a ideia de um
ouvinte crítico é reposicionada mediante a postulação das novas condições de
um saber: um saber relativo ao áudio.

169
Figura 33: "Victor Records: Approved by Artists for Use On the Victrola". In: The Atlantic
Monthly, 1922. Online: <http://digital.hagley.org/Approved_by_artists_for_use_on_the_victrola-
1-22>.

Gravações Victor.

Aprovado pelos artistas para uso na Victrola.

As Gravações Victor dos maiores artistas só são lançadas quando os artistas que as fizeram
estão completamente satisfeitos quanto ao fato de as gravações duplicarem exatamente suas
performances.

Para julgar suas gravações Victor, esses artistas as tocam na Victrola – o instrumento para o
qual elas foram feitas especialmente.

É apenas mediante o uso das Gravações Victor em combinação com a Victrola que você ouve
suas interpretações exatamente com os artistas as produziram – exatamente como eles
esperam ser ouvidos.

Victrolas entre $25 e $1.500. Novas Gravações Victor são demostradas em todos os
revendedores de produtos Victor no 1º dia de cada mês

170
Figura 34: “Rachmaninoff himself chose the Victor”. Anúncio da Victrola Victor Talking
Machine, 1921. Fonte: <https://goo.gl/2wCAqg>.

Rachmaninoff ele mesmo escolheu a Victor.

Rachmaninoff sabe de música. Sabe como compô-la, como tocá-la – e como ela deve ser
reproduzida. É significativo que o grande compositor-pianista dos últimos tempos escolheu
associar-se com os outros famosos artistas do mundo que fazem gravações para a Victor.

Ouça a Gravação Victor de Rachmaninoff da “canção giratória” de Mendelssohn tocada na


Victrola e você ouvirá o grande pianista exatamente como ele quer que você ouça seu trabalho.
Victrolas dentre $25 e $1.500. Novas Gravações Victor são demonstradas em todos os
revendedores no 1º dia de cada mês.

171
Figura 35: Anúncio da Victor. Fonte: <http://www.loc.gov/jukebox/features/victor-advertising>.

Victor

Na medida em que as maiores estrelas de ópera do mundo fazem gravações apenas para a
Victor, é auto evidente que eles consideram o Victor como o único instrumento que faz inteira
justiça à suas magníficas vozes.

E na medida em que a Victor reproduz as verdadeiras vozes vivas desses famosos artistas em
todo o seu poder, doçura e pureza, é auto evidente que a VICTOR é o único instrumento para
fornecer a você não apenas as joias da ópera, mas a melhor música e entretenimento de todo
tipo.

Quer você queira grande ópera ou as últimas canções “hits”, ou vaudeville, ou minstrel show,
ou música sacra, ou seleções de banda – o que quer que você queira – você só o consegue
em seu melhor com o Victor.

172
Tendo em vista a constante evocação da tradição musical da era pré-
fonográfica, e a promessa de apresentação fiel de uma presença (“as
verdadeiras vozes vivas”, figura 35, acima), o que se pode verificar na
estratégia publicitária da Victor, é um discurso de representação. Trata-se de
uma lógica, na qual é postulado um modelo original ao qual a cópia deve ser o
menos degradada quanto possível. O registro fonográfico tem, neste contexto,
seu valor definido em função de sua capacidade de representar em maior ou
menor grau de fidelidade a situação de “origem”. O meio fonográfico é
mobilizado aí como suporte de uma lógica da representação, e assim, mistifica
suas próprias condições materiais de suporte midiático, porque disfarça o fato
de ser uma mediação técnica com sua própria regra de codificação e seu ruído
inerente.
O fetichismo do hi-fi tem em sua base a lógica da representação. Na
condição de operar como uma lógica, o discurso da fidelidade sonora
transcendente contextos materiais e históricos específicos, podendo funcionar
em contextos diversos. Como afirma Fernando Iazzetta (2009, p. 100), a ideia
de “fidelidade sonora” consolida-se já no início do século XX, mas

estende-se até hoje e é ainda bastante comum nas revistas


especializadas em questões relativas a áudio (sejam elas voltadas a
um público amador, a profissionais de áudio, ou mesmo a um nicho
especializado como o de compositores de música eletroacústica)
(Ibid.).

Isto porque a “fidelidade sonora”, na condição de uma promessa ideal, é


mobilizada como um tropo retórico particularmente eficaz, servindo como carro-
chefe do discurso publicitário em anúncios de produtos os mais variados, e
oferecidos a uma vasta gama de consumidores potenciais, como se pode ler na
descrição acima. Considere, por exemplo, o anúncio do “padrão de fidelidade
Fisher” (figura 37), um disco produzido em

compatibilidade com reprodução em formato estéreo e quadrifônico,


feito com estrito perfeccionismo, de modo que qualquer distorção que
você ouvir só pode vir do equipamento, e não da gravação (texto do
anúncio).

Trata-se de um disco comercializado como produto de teste, e cuja


razão de ser consiste em “exibir um sistema” (Ibid.), isto é, colocar em

173
exposição sua maior ou menor capacidade de duplicar sem prejuízos um
evento original, posicionando como um modelo ideal sobre o qual se funda o
capital “fidelidade sonora”. O anúncio deste produto ainda o posiciona como um
instrumento de diagnóstico, em posse do qual um consumidor poderia detectar
e eliminar de seu hábito os equipamentos de reprodução que desempenham
mal sua função. Junto a isto, seu discurso mobiliza uma alegada função
democratizante, anunciada em destaque na parte superior do anúncio “com a
gravação perfeita, qualquer um pode ser um juiz especialista de equipamento
de alta fidelidade”.

Portanto, além de deslocar a ideia de um “ouvinte crítico” para o interior


de um novo regime de escuta, marcado por novas coordenadas de saber, há
também o movimento pelo qual esse ouvinte se inscreve em uma lógica da
representação. Tal lógica mistifica a materialidade do suporte midiático por
ocultar a particularidade de seu modo de codificação e dos ruídos próprios ao
suporte, e projeta-se como um horizonte da escuta: qualquer um pode ser esse
audiófilo ideal. Qualquer um pode ser, como diz o anúncio, um “juiz
especializado”. Basta começar endossando a lógica da representação.

174
Figura 36: “The Fisher Fidelity Standard: A Low Distortion Musical Program Source for
Evaluating High-Fidelity Equipment”. Disco de teste, 1972. Fonte: <https://goo.gl/stbe3H>.

175
Figura 37: Fisher, 1972. Fonte: <http://vinylespassion.tumblr.com/post/138762386819/fisher-
1972>.

176
2.3. Fabricar uma nova imagem

As práticas desse ouvinte (cuja escuta musical é mediada por


equipamentos de áudio) remontam a um processo histórico de
institucionalização das relações de produção e consumo musical. Como se
pode ler em Iazzetta (2009, p. 110), tal processo é concomitante a dois fatores
específicos da história do ocidente moderno: a profissionalização da atividade
musical, e a emergência do concerto público. Neste contexto, introduz-se uma
separação radical entre os lugares sociais de músico “amador”, músico
profissional e ouvinte. Junto a isso, para cada uma dessas posições de sujeito
surge um mercado de mídia impressa, dedicado a veicular informações
referentes aos interesses específicos de cada um desses grupos191. Assim, por
exemplo, nasce a musicologia, como discurso verbal registrado em periódicos
destinados a um público de amadores, mas já distinguindo-os entre amadores
mais e menos qualificados, tendo como critério a capacidade destes de
compreender a complexidade formal de um repertório de obras musicais da
música alemã192.
No contexto dessa produção textual veiculada em periódicos dedicados
a um público amador, tem-se a emergência histórica da figura de um “ouvinte
crítico”. A capacidade crítica própria a esse ouvinte corresponde a um
repertório particular de critérios e deveres193. Portanto, o modelo de mercado
musical já praticado no século XIX deixou como legado a distinção e
especificação das competências exigidas aos indivíduos pertencentes a cada
um desses grupos (músicos profissionais, semiprofissionais, amadores,
ouvintes)194. Neste mesmo movimento de variação cultural, o século XIX
europeu legou um modelo de ouvinte crítico.
Já no século XX, e em relação a um contexto posterior às duas grandes
guerras, Paul Théberge (1997) argumentou que parte significativa da cultura

191
“Ouvintes, amadores e músicos passam a conviver isoladamente em grupos com interesses
e conhecimentos específicos” (Iazzetta, 2009, p. 111).
192
Aa este respeito, ver, por exemplo, as coloraçõesretóricas em torno da figura de Beethoven
nos “Escritos musicais” de Ernst Theodor Aamadeus Hoffmann (2011 [1776-1822]).
193
Os quais correspondem a um regime de escuta musical, conforme a acepção que se pode
encontrar em Peter Szendy (2001).
194
Ver Iazzetta, 2009, p. 111.

177
das práticas musicais se articula mediante publicação de revistas populares e
periódicos, nos quais se pode ler uma diversidade de pressupostos e fetiches
tecnológicos expressos mediante discursos idealistas, efusivos e utópicos
mobilizados retoricamente para sustentar tais práticas (Théberge, 1997, p.
152). Em outras palavras: há um discurso jornalístico que dá sustentação a
fetiches tecnológicos em torno da relação entre sujeito e aparelhos de
reprodução fonográfica. Por sua vez, a respeito do caráter fetichista do
discurso da “fidelidade sonora”, Iazzetta (2009, p. 112) enfatiza que “a euforia
em torno do hi-fi nas décadas de 1950 e 1960 foi, em parte, sustentada por
esse tipo de publicação”. Deste ponto de vista, o fetichismo em torno do hi-fi
pode ser entendido como sendo o efeito histórico de um processo cuja
genealogia remonta à diferenciação e organização de subsetores das relações
de produção e consumo música na Europa de fins do século XVIII, e através da
qual o ouvinte foi constituído como uma categoria particular do mercado
capitalista.
Entendida como fetiche tecnológico, a fidelidade sonora remonta
também a outra genealogia, a qual diz respeito à ampla mercantilização de
objetos técnicos decorrentes dos avanços tecnológicos obtidos em função da
corrida por supremacia militar no contexto das duas guerras do século XX 195.
Em referência ao período posterior à “Segunda Guerra Mundial”, Timothy
Taylor (2001, p. 42) considerou ter sido “o imaginário tecnocientífico que
venceu a guerra”, uma vez que uma espécie de esoterismo científico começou
a se fazer cada vez mais presente em uma diversidade de produtos dirigidos a
consumo em massa, dentre os quais, as gravações fonográficas196. O “saber”
do ouvinte audiófilo, portanto, é produzido no interior dessa paisagem cultural
que valoriza com entusiasmo os progressos da ciência e da técnica positivistas,
e que acostumou-se com gráficos e dados técnicos acompanhando os
produtos dedicados a consumo cotidiano.
Em meados do século XX, portanto, a ideia de uma escuta “séria” muda
significativamente de figura, passando a referir-se a um domínio de dados
relativos ao registro e à reprodução fonográfica. Com relação a este ponto, o

195
Trata-se do que Friedrich Kittler (1999, p. 253) chamou de “complexo industrial-militar”,
também referido no primeiro capítulo desta tese.
196
Iazzeta (2009, p. 99-112) ressalta este ponto em um capítulo intitulado “Tecnologia e
Fetiche”, o qual a presente argumentação acompanha de perto.

178
anúncio do toca discos Dual 1229 (figura 38) é exemplar: um ouvinte “sério” é
aquele que é “sério com relação à sua coleção de discos”. Leia-se, aquele que
atende a uma série particular de critérios e procedimentos que escapam ao
registro de outros regimes de escuta musical197
Portanto, em um movimento conjunto entre regras de mercado e
modelos de escuta musical delineado no interior das “ecologias sônicas do
capitalismo” (Goodman, op. cit.), passa-se do modelo de negócios baseado no
concerto público ao modelo baseado na fonografia, ao mesmo tempo em que
passa-se do “ouvinte estrutural” ao ouvinte “audiófilo”. Enquanto isso, neste
contexto,

o amadorismo musical do século XIX é substituído por um


amadorismo tecnicista, não mais ligado à performance musical, mas
a uma escuta mediada por equipamentos de áudio e por crenças no
poder tecnológico e sustentada por coleções de gravações
cuidadosamente organizadas (Iazzetta, 2009, p. 109).

No entanto, diferentemente do regime moderno do ouvinte estrutural –


caracterizado pelo dever moral de fidelidade e submissão à integridade formal
de uma obra musical (Szendy, op. cit.), como marcas distintivas de um ouvinte
“sério” e “especialista” –, o “audiófilo” não é tão facilmente fundado na fantasia
moral de uma “alta-cultura” segundo a qual um “bom” ouvinte seria aquele cuja
escuta é “plenamente consciente, [à] qual, a princípio, nada escapa” (Adorno,
2009 [1973], p. 60) e que é capaz de identificar e nomear as partes formais de
uma obra (Ibid.). Os departamentos de marketing de empresas do ramo
fonográfico no século XX sempre souberam que seria preciso captar a escuta
por outras vias de fruição do desejo, através de um repertório mais amplo de
práticas e agenciamentos desejantes, e fazendo recurso a outro tipo de
injunção moral, outros ideais. Vai vendo.

197
Dentre os quais, por exemplo, o paradigmático regime moderno da escuta musical descrito
por Peter Szendy (op. cit.).

179
Figura 38: “The Turntable for People who are very serious about their Record Collection”. Dual
1229, 1972. Fonte: <http://3345rpmz.tumblr.com/post/68292511105/catalogues-dual-1229-
1972-the>.

180
2.4. O “amante sofisticado”

Figura 39: “4-Channel Quadraphonic Buyers Guide 1974”. Fonte:


<https://br.pinterest.com/pin/551972498070645397/>

181
Texto da figura 39 (página anterior):
4-canais - Guia de compradores de quadrifônico, 1974

Avance para o som-quad.

Todo mundo pode evoluir do estéreo para o som 4-canais, adicionar matrix full-logic, até
mesmo CD-4...em passos fáceis. Dicas sobre comprar, o que você realmente precisa, e
diagramas de fácil compreensão começam na página 4.

Relatórios de teste de 4-canais para o comprador.

Relatórios imparciais e factuais de nosso laboratório de teste, escrito para qualquer um


entender: | receptores | amplificadores | afinadores de reprodução | adicionais de matrix e CD-
4 | plataformas de fitas |toca discos | e mais – mais de 60 relatórios de testes!

Texto da figura 40 (página seguinte):


Akai? Naturalmente! Excelência em 4-canais para o amante sofisticado...de música! Vá até o
fundo...vá com o melhor dos quartetos. Fique ligado com o estéreo de 4-canais da Akai. O
avanço pais provocativo em reprodução do som. Fique imerso na animação. Não há nada
como isto! O coração do sistema Akai é o notável 280-DSS verdadeiro toca fita 4-2-canai.
Construído soberbamente com 4 canais – 3 motores – 4 amplificadores. Além disso, com
sistema estéreo Sound-on-Sound. E é compatível com sistemas de som estéreo
convencionais. Equipado com Reverso Contínuo Automático em 2 canais e Repetição
automática em 4 canais. E mais, apenas por um tempo limitado, o peço desta peça magnífica
foi reduzido de $649,95 para $ 499, 95.

Soa bem? Tem mais.

Como o Akai 8100-S, combina inventivamente o verdadeiro sistema de amplificação 4-


canais/2canais...um rádio estéreo multiplex AM/FM...e um circuito matriz de estéreo em 4
canais. Você pode ajustar para um perfeito equilíbrio de quatro alto-falantes com o exclusivo
Controle de Equilíbrio por Mudança de Palheta da Akai. Projetado com 2 controles de monitor
de fita separado, extremidade dianteira FET e extra sensibilidade FM – controle automático de
troca FM mono/estéreo. E uma dinâmica potência de 100 watts de música (72 W R.M.S).

E o toque final...

Quatro alto-falantes com supressão de ar ST-300. Um componente atraente. Fornece um som


natural puro e resposta plana que irão impressionar você.

Nosso sistema estéreo de 4 canais vai envolver você...em som. Uma boa razão para ir ver
nosso revendedor AKAI agora. Porque ele vai te mostrar como com quatro é melhor.

182
Figura 40: "4-channel excellence for the sophisticated lover...of music!". Fonte: Playboy
Magazine, 11, 1972, p. 241. Online: <http://digital.hagley.org/AVDJOPN2014_akai-esquire-
1972-11>.

183
Figura 41: “Listening pleasure for you alone”. Década de 1970. Fonte: “Philips
Communications”, disponível online em
<https://www.flickr.com/photos/philips_newscenter/4909918827/in/photostream/>.

184
2.5. Identificar o ouvinte

Para consolidar um novo regime de escuta musical, é preciso preencher


esse espaço do desejo, construir a imagem do ouvinte, figurá-lo em situações
de fruição e prazer como efeito do consumo de objetos fonográficos, como
produto da relação com meios e aparelhos de reprodução fonográfica. Mais do
que persuadir o ouvinte com relação a uma tarefa nobre a ser cumprida
(reconhecer a integridade de uma obra, ou conhecer bem o seu equipamento),
trata-se, agora, de identificá-lo mediante uma injunção ao prazer. Ou, mais
precisamente: trata-se de fornecer as coordenadas através das quais uma
identidade é articulada a partir de práticas de escuta nas quais está em jogo o
“prazer da escuta”.
Após um primeiro momento de estabilização e proliferação do discurso
do áudio hi-fi como instrumento retórico do discurso publicitário e de circuitos
tecnofílicos em revistas de música e aparelhos fonográficos, houve um
momento em que este discurso começou a ser utilizado para qualificar
aparelhos destinados a situações de escuta explicitamente distraída, em que o
conteúdo da reprodução fonográfica (na maioria dos casos, a música) não é
nem de longe o motivo central do discurso publicitário (como era, por exemplo,
no caso dos anúncios da Victor que vimos acima).
Tal inflexão no uso do discurso da “fidelidade sonora” pode ser
constatada especialmente em anúncios que fazem uso da tópica da música
“em qualquer lugar”, “onde você estiver”, como se pode observar nas figuras
seguintes. Cumpre observar, também, que tal mudança na estratégia de
persuasão termina por realçar a natureza abstrata desta noção de hi-fi,
acentuando seu caráter de promessa ideal própria a uma economia da
representação, na medida em que esta promessa é amplamente utilizada de
modo igualmente efetivo em contextos nos quais a qualidade sonora não é o
atributo central do aparelho anunciado.
Na figura 42, por exemplo, vemos aquele que era o protagonista do
regime audiófilo198 agora em outro contexto, dentro de um carro e a olhar para

198
A figura do homem branco adulto heterossexual e urbano.

185
nós, espectadores, impressionado pelo fato de seu carro poder tornar-se uma
sala de música. O anúncio diz:

Ligue a Discoteca de Painel Panasonic. É a série de estéreo de carro


de Alta Performance que vai fazer você se sentir dançando em seu
assento. A Discoteca no Painel coloca o seu carro para tocar música
com 25 watts de potência para curar a febre de disco de qualquer um.
E para manter toda essa potência trabalhando em ritmo com a
estrada, a Discoteca de Painel tem um circuito de silenciamento de
ruído de impacto e filtro de supressão de ruído para manter a música
soando suave. Além disso, há um controle fader de 4 vias que
funciona como uma mesa de discotecagem. E há controles
separados de graves e agudos para deixar você modelar a música
para o seu ouvido. Você pode escolher o beat da Discoteca de Painel
em três Estilos. (...).Discoteca de Painel Panasonic. Ela tem o poder
de mover a alma (e as solas) das pessoas, e fazê-las bater os pés
também.

186
Figura 42: Anúncio do “Dashboard Disco” da Panasonic. Fonte: <https://flashbak.com/selling-
dashboard-disco-car-stereo-ads-1970s-394323/>

187
Figura 43: “Get it all with Alpine”. Anúncio de rádio e toca-fitas automotivo da Alpine, década
de 1980. Fonte: <http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4607428-The-Archive-Get-it-all-
with-Alpine-80-s-stereo-ad>

188
Este direcionamento à situação de sociabilidade engaja o ouvinte como
alguém que está fora de sua sala domiciliar, mas ainda como aquele que
vivencia um espaço que é, ao mesmo tempo, acústico, social, performático e
subjetivo (no sentido de articular a identidade do sujeito). Neste contexto, a
figura do ouvinte aparece, também, enquanto enredada nas malhas de um
movimento muito mais amplo de capitalização da juventude (Taylor, 2012), das
situações sociais, e da relação sexual. E note-se: mesmo nessas novas malhas
aparece o “hi-fi” como ferramenta do discurso fonográfico.
Na figura 43, por exemplo, o ouvinte que se encontrava estupefato no
anúncio anterior, agora se encontra em outra cena, a sorrir com três mulheres
em torno de si. Ao lado, de seu carro, a representação do “perdedor” [loser]
que, por não possuir o produto anunciado, é posto como a própria
representação do tédio. O anúncio diz:

Se você pensa que um sistema de som hi-fi de carro é tão bom


quanto qualquer outro, então você nunca ouviu Alpine. Bom o
suficiente para um Lamborghini, os sistemas de som alta-fidelidade
produzem as ondas sonoras mais perfeitas. Suas fitas favoritas
soarão com uma sequer sonhada clareza e espacialidade, o rádio
será uma constante – e não apenas eventual – companhia. Escute o
Alpine e ouça a diferença, com suas novas amigas, naturalmente.

Como se pode ver no anúncio da Philips (figura 44), o protagonista desta


narrativa pode até mesmo se ausentar. Se na grande maioria dos cartazes que
temos visto aqui, o ouvinte é definido como um consumidor que partilha uma
situação, neste anúncio, ele aparece como convidado a estar

Em boa companhia...com os aparelhos portáteis Philips. Os


aparelhos portáteis são, em todos os lugares, boa companhia. O
fonógrafo de três velocidades, menor que uma bolsa de mão, toca
discos de todos os diâmetros. O rádio AM/FM – o menor do mundo –
é uma maravilha de precisão. O rádio automotivo, que se fixa sobre o
painel, se conecta à antena e aos alto-falantes de seu carro. Assim
como os outros portáteis Philips, estes aparelhos têm garantia de um
ano, incluindo peça e manutenção. Passe em um revendedor
autorizado Philips para vê-lo.

Podemos observar que, no anúncio em questão, não é a mulher quem


dirige o carro. Ela preenche a posição de “boa companhia”, junto ao toca-
discos e aos rádios portáteis exibidos no anúncio. A estratégia discursiva que
sustenta estes anúncios é consciente do fato de que a captura do desejo do
ouvinte se faz mediante um regime multissensorial de signos. Há conteúdos

189
que não necessitam descrição verbal, podendo manter-se em estado de
sugestão. Como afirmam Hecker e Stewart (1988, p. 5), a comunicação não
verbal em anúncios publicitários é tão mais eficaz quanto mais consegue
permanecer em estado de sugestão ou estímulo.
É preciso levar a sério o fato de que há, também no gesto publicitário,
qualquer coisa de poesia [poiesis], no sentido em que esta palavra remete a
um fazer que instaura um modo de existência (Polkinghorne, 2004, p. 115).
Neste caso, trata-se da instauração de um novo regime de identificação da
categoria de ouvinte, mediante um novo modo de agenciar o desejo. Este novo
modo prescreve que, em vez de reprimir o gozo mediante uma injunção ao
dever (moral) de reconhecer as estruturas das formas musicais, a prescrição
moral consiste em uma injunção contínua ao prazer: o “prazer da escuta”.
No entanto, tal “prazer” só é atingível na medida em que se consome o
que está a ser anunciado. A questão aí é a existência de um artifício que atua
de modo a fundar a imagem de ouvinte sobre cenários e situações
convenientes ao mercado fonográfico global. Fazer sonhar como se deveria,
para que se possa melhor garantir o fisiologismo de todo um setor industrial.
Capturar a pulsão da escuta e emoldura-la a uma cena. Tal estratégia baseada
em fornecer um enredo para o gozo subjetivo não apenas abandona as
condições técnicas exigidas ao ouvinte crítico: ela, sobretudo, faz do prazer
uma isca. Tem-se aí um segundo deslocamento significativo no interior da era
tecno-fonográfica com relação à imagem de ouvinte, pelo qual passa-se do
ouvinte crítico ao ouvinte hedonista. Agora eu vos convido a observar com
atenção as figuras 45 e 46.

190
Figura 44. “Em Bonne Compagnie...avec les portatifs Philips”. Fonte:
<https://i.pinimg.com/736x/d5/86/19/d586194b143b2d013815585a108bb2c9--vintage-record-
players-vintage-advertisements.jpg>.

191
Figura 45: “Philips autoradio dans votre Renault”. Ilustrado por Rinaldo Geleng. Paris: Elvinger,
1960. Fonte: <https://www.galerie123.com/en/original-vintage-poster/36821/philips-autoradio-
dans-votre-renault/>.

192
Figura 46: “Philips Autoradio”. Fonte: <https://mightyautoshop.com/pin-up-girls-with-cars-auto-
parts/vintage_pin_up_car_girl4/>.

193
No começo da década de 1970, em meio às linhas residuais deixadas
em aberto por movimentos populares nos últimos anos da década anterior, o
mercado de aparelhos de registro, reprodução e transmissão fonográfica
continuava a avançar sobre imagem da juventude, mas agora sobre outras
figuras e perfis do capital-juventude.
Como se pode ver no anúncio da Alpine (figura 43) e nos dois anúncios
da Philips acima, a jovem sentada no capô foi um verdadeiro motivo visual na
retórica publicitária do som no carro, alvejando o ouvinte como sendo, não
apenas homem, mas homem solteiro, jovem, com hábitos que envolvem estar
em seu carro e nele consumir outros produtos fonográficos (tais como fita-
cassete e transmissão de rádio veiculando músicas e anúncios).
É assim que, o que antes era um acessório (uma “boa companhia”,
como vimos na figura 44), torna-se imediatamente o alvo [target] do discurso
publicitário, através do qual busca-se integrar novos perfis de consumidor.
Neste ponto, é particularmente oportuno preservar o corro como loco de
articulação do desejo (capitalista). Pode-se ver, por exemplo, a empresa Philips
(a mesma que vendia aparelhos mediante a imagem da mulher-objeto sobre o
capô de carros), agora, em 1971, situa a mulher como a motorista,
empossando a fita cassete em sua mão, e sorrindo para o público, à espera de
identificação (figura 47, página seguinte).
Nas mise-en-scène do marketing fonográfico, portanto, as figuras
deslizam, os alvos proliferam. Você que porventura é negro, indígena, portador
de particularidades motoras, criança, transgênero ou se identifica com algum
perfil identitário que não se encontra elencado aqui: vocês estão todos na mira
de uma máquina identificatória do desenho (capitalista) de escuta. Você quer
tirar férias dessa máquina? Ela vai lá até você. Vai atrás de você, antes de
você.

194
Figura 47: “Stereo in your car with Philips car cassette players”. Fonte
:<http://70spostergirls.tumblr.com/post/80930937615>.

195
2.6. Ao ar livre e fora da caixa

Figura 48: “Vacation Days”. Anúncio da “Victrola” da RCA Victor. Junho de 1906, fonte:
<http://www.loc.gov/jukebox/images/advertisements/Victor-Supplement-6-1906.jpg>.

196
Portabilidade e mobilidade são tópicas do discurso publicitário de aparelhos
fonográficos desde a primeira década do século XX. Já em 1906, a Victor
anunciava a sua Talking Machine mediante um discurso que capitaliza os “dias
de férias” (figura 48, acima) como um período no qual este equipamento seria
uma “companhia perfeita” 199. Como se pode ler no arquivo virtual da Biblioteca
do Congresso Nacional Norte-Americano, o catálogo de suplementos de Junho,
Julho e Outubro de 2016 da Victor consta que

A Victor Talking Machine é o acompanhamento perfeito para qualquer


estação. Seja uma serenata no barco, desfrutando a brisa das ondas
desde a varanda, ou procurando maçãs durante o outono, o Victor
200
está a postos e pronto .

Em um discurso típico da época, a Victor optava por caracterizar seus


aparelhos de reprodução sonora como sendo um batalhão de bons soldados,
sempre prontos, e em qualquer lugar. O ponto principal deste tipo de anúncio é
a portabilidade, a possibilidade de poder dispor da música como
“acompanhamento perfeito” em qualquer situação. Cerca de quarenta anos
depois, o anúncio do rádio portátil “Transoceânico” da Zenith (figura 49, página
seguinte) desdobrava esta tópica do discurso publicitário de aparelhos
fonográficos elencando uma diversidade de contextos nos quais o ouvinte
poderia dispor do rádio: “em barcos, no campo, nos trópicos, em carros
motorizados, nas montanhas, em aviões, em trens, em construções de aço”
(Ibid.).
Paralelamente à portabilidade, outro atributo destes aparelhos que foram
tornados ponto de capitalização foi a aparência desses dispositivos. Uma vez
que esses objetos assemelham-se a bolsas de mão, os fabricantes
encarregaram-se em cuidar de planejar um visual que fizesse apelo à
necessidade de elegância e boa aparência. A este respeito, a empresa
Motorola (a primeira fabricante de rádios para carro e cujo nome reflete esta
orientação à mobilidade, ao sintetizar “motor” e “vitrola”) anunciava nos anos
1950, com a sua linha de rádios portáteis, a possibilidade de se estar em
qualquer lugar, mas com elegância (figura 50)201.

199
Ver <http://www.loc.gov/jukebox/features/victor-advertising>.
200
Ibid.
201
Um conjunto de 29 itens do portfolio da linha de rádios portáteis da Motorola do ano de 1950
pode ser visto neste endereço:

197
Figura 49: “Zenith TransOceanic Universal Trans Oceanic Holiday Radio”, 1947.

< https://goo.gl/bzcPu5>. As imagens dão a perceber a tônica deslocada da portabilidade em si


mesma para a ênfase na aparência do produto.

198
Figura 50: “Motorola Corsair 5P21”, 1958. Fonte:
<https://www.flickr.com/photos/29533980@N05/5964079897/>.

Figura 51: Anúncio do “Panasonic XBS”. Fonte: Spin Magazine, Dezembro de 1986, p. 7.
Online: <https://goo.gl/wF8YXX>.

199
Portanto, junto a mobilidade e portabilidade estão “elegância e estilo”,
gravitando como um novo capital sobre a prática cotidiana de escuta. Na
década de 1980, a combinação entre portabilidade e elegância viria a
consolidar-se como uma das linhas mestres de captura de um novo perfil de
consumidores, não mais um único perfil de jovem branco heterossexual e bem
integrado a modos de vida hegemônicos, mas a uma variedade de modos de
performar suas identidades, desde frequentadores de academias e comidas
saudáveis até toda sorte de insatisfeitos e insatisfeitas com a “sociedade”. A
despeito das diferenças entre esses grupos urbanos, eles se reuniriam sob a
condição comum de performar suas identidades portando Walkmans e
Boomboxes, uma vez que ambos os aparelhos tornaram-se signos que
definem o território da “juventude” 202.
Observe, a este respeito, o anúncio de fitas cassetes da empresa TDK
(figura 52), o qual traz como chamada a frase “hot bodies need hot cassettes”,
em uma frase cujas associações semânticas vinculando sensualidade, volúpia
sexual e mídia fonográfica são difíceis de traduzir para o Português.
Com relação a este anúncio, vale ressaltar que, diferentemente da
linhagem de discursos publicitários que focam apenas nos dados técnicos do
equipamento (como no caso de várias instâncias do discurso do hi-fi), ou na
descrição de possíveis situações de uso do produto (como no caso dos
discursos construídos sobre a tópica da portabilidade), este anúncio da TDK
dispõe também de um discurso tratando da “música”. O anúncio diz:

A música é mais que emocional, é física. Você sente a batida. Você


sente o calor. Ela move o seu corpo tão poderosamente quanto move
sua mente. Você sintoniza o seu corpo com um desejo de perfeição.
Sintonize sua música da mesma maneira. Com fitas cassete TDK e
AD áudio. Elas te entregam os agudos mais quentes e a menor
distorção. Com mais brilho, mais dimensão, mais animação. Para
performances inigualáveis em qualquer toca-fitas. Uma performance
após a outra. E a garantia vitalícia da TDK te garante que a música
nunca irá perder o seu fogo, não importa o quão emocional ou

202
A respeito do uso do Walkman abordado em termos de “práticas de significação”, ver o
trabalho Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman (du Gay et al., 1997). Ambos
estes formatos de aparelho de reprodução fonográfica, foram amplamente adotados por
subculturas jovens urbanas a partir de meados da década de 1980 . Ver, por exemplo, a
consolidação do gênero musical “Hip-Hop” como reserva em torno da qual passaram também
a gravitar indústrias e produtos que vão desde fabricantes japoneses de samplers e toca-discos
até designers de calçados alemães e norte-americanos. A este respeito, ver o documentário
Just for Kicks dirigido por Thibaut de Longeville e Lisa Leone (2005). O filme pode ser visto
online no link: <https://vimeo.com/3684841>.

200
fisicamente intensa fique a malhação. Fitas cassete TDK e AD áudio.
Para o encaixe musical em sua melhor forma.

Observe que, neste anúncio, a mobilização da ideia de “música” não a


faz corresponder a um tipo de objeto intelectual, relativo a grandes obras e
inserido no contexto de um grande repertório de “alta-cultura”. No entanto,
também não a remete à situação distraída de uma singela e despropositada
“serenata no barco, desfrutando a brisa das ondas desde a varanda, ou
procurando maçãs durante o outono”, como a que envolve o casal de
namorados no barquinho do anúncio da Victor Talking Machine (figura 48) no
verão de 1906. Neste anúncio de fitas-cassete, “a música” toma uma injeção de
ânimo, para tornar-se “física” e “mover poderosamente o corpo”.

201
Figura 52: “Hot Bodies need hot cassettes”, anúncio da TDK, in: Revista Spin, Janeiro de
1986, p. 2.

202
Figura 53: “Sony Walkman TPS12Stereo cassette player”, 1979. Fonte: <https://my-retro-
vintage.tumblr.com/image/160505743805>.

203
Figura 54: Anúncio do Walkman. Sony. Fonte: <http://www.walkman-
archive.com/gadgets/walkman_sony_01_tps-l2_eng_v3.htm>.

204
Dando continuidade a esse modo de posicionar discursivamente a ideia
de música segundo uma perspectiva física e energética da “animação” e do
“fogo” (figura 52), observe, por exemplo, que o motivo visual com o qual
começamos esta análise (a do casal heterossexual de classe média), agora
aparece não tendo nem 18 anos, patinando sorridente com seus walkmans e
fitas-cassete em um dos primeiros anúncios do Sony Walkman (figura 53).
Segundo o texto que acompanha o anúncio acima,

É Sony! Walkman da Sony. O primeiro toca-fitas estéreo do mundo


para o trabalho, lazer ou esporte. Ele é o aparelho portátil de espírito
livre, tão estiloso e leve que você pode escutá-lo em qualquer lugar. É
INCRÍVEL! Apenas a Sony poderia dar a você tão alta fidelidade em
um pacote tão pequeno. O som que flui através dos fones de ouvidos,
leves como folhas, é fenomenal. Há até mesmo uma saída extra para
uma amiga. É WALKMAN! Este é o nome da moda e da sensação
sonora que está varrendo o mundo. De Nova Iorque a L.A., a Paris,
Londres e Tóquio. Experimente um e ouça porque o Walkman é a
onda.

Esta anúncio expressa sintomaticamente um ponto que quero ressaltar


aqui: as últimas décadas do século XX dão origem a um novo tipo de discurso,
no qual se pode observar que a ideia de “escuta” perde seu vínculo com a ideia
de música, para relacionar-se ao aparelho. A frase “você pode escutá-lo em
qualquer lugar” não se refere a nenhuma peça de música, mas ao aparelho que
“está varrendo o mundo”. Com a expansão do mercado fonográfico ao “ar
livre”, a ideia de escuta musical foi desfundada de seu vínculo com peças
musicais para ser refundada sobre o aparelho de reprodução. Atinge-se aí um
grau a mais na desterritorialização que o capitalismo global do século XX opera
sobre a música, mediante a qual se retira a ideia de música do corpo da obra,
para pousá-la sobre o corpo de um aparelho particular, com suas condições
próprias de operacionalidade.
E algo muito curioso se passa aqui: mesmo neste novo contexto, em que
a música não é mais o ponto a ser apreciado pela escuta, a ideia de hi-fi ainda
persiste! Mas agora, no entanto, aparecendo cada vez mais em sue aspecto de
abstração. No anúncio acima, a noção de “alta-fidelidade” pode ser vista em
um novo uso: o de ser apenas um chamariz entre outros, e não mais a peça-
chave do discurso publicitário de produtos fonográficos. Agora, valores como
“mobilidade” e “estilo” ditam as regras deste jogo, o qual, além de não dizer
mais respeito ao suposto conteúdo em torno do qual gravitam estes produtos (a

205
música), também não dizem mais respeito à “alta fidelidade”. O ouvinte
“audiófilo” é substituído por uma nova figura: uma espécie de hedonista do
áudio ubíquo.
Ao tratar da relação entre tecnologia e fetiche no contexto da produção e
consumo de produtos fonográficos, Iazzetta (2009, p. 108) comenta que o
jargão tecnológico esotérico foi mobilizado como ferramenta discursiva para
conferir ao produto anunciado “uma credibilidade que não era encontrada na
música”. Uma análise atenta ao tipo de discurso mobilizado pela Sony para
anunciar o seu Walkman permite constatar um movimento semelhante, no qual
vigora uma esfera de valores projetada sobre o ouvinte, na qual mesmo o
esoterismo tecnológico tornou-se uma moeda gasta e obsoleta do discurso
publicitário. Entram em cena as coordenadas segundo as quais se orienta o
personagem desse teatro onde o ouvinte também atua, e as quais
correspondem a uma estratégia que enfatiza a “portabilidade total”, vinculada a
atributos como “estilo” e “juventude”.
À época do Walkman, portanto, o discurso publicitário não mobiliza mais
a “alta-fidelidade” como ponto central de descrição do produto e captura do
interesse do consumidor. Tal ponto foi deslocado para as esferas da
portabilidade total (figura 54) e da potência sonora (figura 55). Em tal contexto,
o ouvinte médio passa a ser estimulado a ouvir música enquanto vai para o
trabalho, enquanto pratica exercícios físicos, em horas de lazer, enquanto se
diverte com amigos, e até mesmo, no limite, enquanto dorme203.
O importante agora não é mais conhecer as especificidades técnicas do
seu aparelho, mas gozar as diversas oportunidades de prazer aural. A máquina
identificatória do desenho (capitalista) de escuta faz a figura do ouvinte deslizar
do audiófilo para o hedonista, multiplicando os cenários para a acumulação do
capital, e articulando fantasmáticamente o desejo de escuta de modo que ele
sempre habite algum desses cenários. Uma economia da escuta é sempre uma
economia dos fantasmas da escuta. O que temos aqui é uma multiplicação do
repertório de fantasmas.

203
Ver por exemplo, playlist “dormir” proposta pelo serviço Spotify em
<https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DWZd79rJ6a7lp#_=_ >.

206
Figura 55: "The Sony that broke the sound barrier". Anúncio do Walkman da Sony, 1981.
Fonte:<https://imgur.com/OWTO41R>.

207
Texto da figura 55:
“O Sony que quebrou a barreira do som.
Até a Sony introduzir o Walkman (um toca-fitas do tamanho de uma fita), não havia jeito de
ouvir reprodução sonora desta qualidade a não ser que você comprasse um ingresso para o
Carnegie Hall, ou se sentasse em casa com um aparelho estéreo caro. Infelizmente era
impossível esquiar, correr, andar de skate ou caminhar em uma sala de concerto ou em sua
sala de estar. Por isso em 1º de Novembro de 1979, o Walkman deu um passo histórico
adiante ao combinar um som incrível com portabilidade total. O que se seguiu a isso só pode
ser descrito como uma explosão sônica. Agora as pessoas em todos os lugares estão levando
suas músicas com eles (...)”.

Texto da figura 56:


“Agora a diferença é perfeitamente clara.
Como você pode ver, você enxerga através das novas fitas da Sony. Mas isso não é tudo o
que há de novo nesta linha de fitas. Elas soam como nada que você ouviu antes. A “tecnologia
de dispersão especial” aumenta enormemente a sensibilidade e amplia a faixa dinâmica. Deste
modo, com as novas fitas você não apenas vê a diferença, você vai ouvir a diferença”.

208
Figura 56: “Now the difference is perfectly clear”. Linha de fitas-cassette Sony, 1985. Fonte:
<http://goshyesvintageads.tumblr.com/post/63991296861>.

209
2.7. “Ouça a diferença”

Podemos considerar, portanto, que no interior do no discurso publicitário


de aparelhos fonográficos, o desenvolvimento da tópica da portabilidade
conduziu a um discurso sobre a experiência musical segundo o qual pouco
importa os critérios tradicionais da estética, tais como a forma da música, sua
inserção em alguma tradição estilística, suas características em termos de
altura, duração, intensidade e timbre. Importa igualmente pouco se as
informações acerca da “alta qualidade” são mais ou menos verdadeiras e
segundo quais critérios, quais laboratórios, de quais testes e quais teses, quais
cientistas. Ao longo desta linha de desenvolvimento, o mercado de aparelhos
fonográficos pode diversificar seus produtos mediante um discurso que tem a
música como álibi, e a escuta como o instrumento que deve reconhecer o
avanço tecnológico e, especificamente as conveniências que ele possibilita ao
“prazer da escuta”. Neste contexto, é a técnica (e não as obras de arte!, note-
se), quem é suposto produzir o “novo”, a “diferença”. Neste regime, cabe à
escuta musical, por sua vez, reconhecer esta “diferença”.
Observemos agora a tópica “ouça a diferença”. Trata-se de um artifício
retórico mobilizado pelo marketing de aparelhos e meios de reprodução
fonográfica desde, pelo menos, os Tone Tests da Edison. Com a “portabilidade
total”, ela retorna de um modo específico, reposicionando o ouvinte médio
como o portador dos critérios de qualidade, e alheio ao recurso a um jargão
tecnológico relativamente esotérico (o qual, como vimos, constitui um traço
característico do discurso publicitário de meados do século XX). Por este
motivo, ela torna-se o acessório discursivo mais rentável para um ambiente
cultural em que a ideia de música encontra-se consideravelmente
desterritorializada (Deleuze; Guattari, op. cit.) do campo de um registro
específico de estética musical (aquele da tradição ocidental moderna da
“grande música”), e territorializada (Ibid.) na esfera do consumo de situações
de “prazer da escuta”.
Deste modo, situando estrategicamente o alvo do cálculo racional (o
ouvinte), como um suposto juiz que detém os critérios últimos de avaliação
daquilo que é dado à escuta, o discurso publicitário coloca em cena uma
situação paradoxal, na qual a “música” está em jogo, mesmo quando o que é

210
anunciado, oferecido, trocado, consumido, não é a “música”. É, portanto, a
ideia de música que é tornada objeto de transações comerciais e, portanto,
capturada e reposicionada no interior de um meio-ambiente mercadológico nos
quais os modos de vida são diferenciados e especificados a partir do consumo
de aparelhos, ambientes, utensílios domésticos, roupas, etc. A ideia de música
serve como veículo para apoiar as vendas de cada um destes produtos. A
música é, aí, um álibi.

211
Figura 57: “And the ear could not tell the difference”. Fonte: The Fulton County Tribune,
(Wauseon, OH) 11 de Fevereiro de, 1916. Online: <https://blogs.loc.gov/now-see-
hear/2015/05/is-it-live-or-is-it-edison/>.

212
Figura 58: “and no one could tell the difference”. Fonte:
<http://nebnewspapers.unl.edu/lccn/sn84022835/1920-09-23/ed-1/seq-12/>

213
Se, portanto, por um lado o sistema econômico incorporou a “música” de
modo a poder seccioná-la em objetos materiais (as mídias fonográficas) que
podem ser possuídos, trocados ou alugados204, por outro, ele também
incorporou a música enquanto abstração, enquanto assunto relativo à alma, ao
bem-estar, à emoção, às intensidades da experiência vivida. Tem-se, aí, com a
grande desterritorialização capitalista, a aplicação prática (e, portanto a
necessidade teórica) de um tipo particular de metafísica da música. A dinâmica
de trocas que marca o contexto econômico mundial coloca em cena uma gama
renovada de circuitos nos quais a ideia de música se inscreve, e nos quais
atua, como vimos, mesmo na ausência do objeto fonográfico qualificado
“música”, bem como na ausência de uma performance musical. O que se tem
aí uma diversidade de situações em que a “música” aparece como componente
de situações fantasmáticas, como elemento que compõe cenas que incidem
como axiomas sobre desejos de música. Neste ponto, podemos ressaltar que a
máquina identificatória do desenho (capitalista) de escuta é uma máquina
abstrata de codificação do desejo de escuta, e, no limite, da própria experiência
da música.
A máquina identificatória do desenho (capitalista) de escuta é um
problema a ser pensado nos estudos musicais, uma vez que ela sobrecodifica
a experiência da música, apoderando-se da dimensão intensiva da experiência
musical, para, então, refundar ambos o ouvinte e a música segundo os códigos
de um novo regime metafísico. Tal regime de escuta do ouvinte
hedon(capital)ista funda-se sobre uma desterritorialização da escuta, e de uma
sequente reterritorialização em cenas e corpos particulares. Cumpre ressaltar,
também, que tal regime não elimina outros sistemas de ordenação metafísica
da experiência musical, mas, antes, se compõe a partir de resíduos de outras
metafísicas. Observe: vez ou outra você reencontrará as figuras do “gênio” e da
presença pura. Por esta razão, tal máquina identificatória do desenho
(capitalista) de escuta precisa ser tornada o objeto de uma desconstrução, no
sentido mais tecnicamente filosófico deste termo.
204
A este respeito, ver o livro The Recording Angel: Music, Records and Culture from Aristotle
to Zappa, de Evan Eisenberg (2005 [1987]), onde é argumentado que as relações que antes
existiam entre músicos e público foram transformadas em relações entre o dinheiro e as
gravações, isto é, se a música acontecia mediante uma troca entre pessoas, ela passou a
acontecer também mediante troca entre coisas. Ver também o comentário que Jonathan Sterne
(2012, p. 190) faz a este respeito.

214
Portanto, ao ouvinte definido como consumidor, ao qual é dado “escutar
a diferença” (ou a falta dela), é dado também um conjunto de cenas
fantasmáticas do desejo. Tais cenas são efeitos da codificação que a máquina
identificatória opera sobre o desejo de escuta. Mediante tal codificação, as
ideias de música e escuta musical são desterritorializadas, para serem
reterritorializada sobre novos corpos e novos cenários. Desta vez, quem dá as
cartas para o jogo da auralidade são as demandas de um mercado fonográfico
global, o qual demanda que a auralidade – esse bem imaterial – seja
reterritorializada sobre corpos jovens, eficientes, sexualmente ativos, e vivendo
“intensamente” uma diversidade de situações organicamente articuladas à
reprodução do capital.
Tem-se aí um problema de valor. O marketing se torna o lugar de
agenciamento de uma metafísica da música, e, portanto, a matriz de onde
emana as condições de valoração da experiência musical. Diante de tal
situação, é preciso perguntar pelo papel a ser desempenhado por disciplinas
acadêmicas da pesquisa em música. Que papel teria aí disciplinas como a
musicologia, e a mais recente sonologia? Continuaremos atendendo ao mesmo
programa epistêmico que o que orientou a musicologia do século XIX e a maior
parte do XX? A pesquisa acadêmica em música encontra-se hoje diante de um
problema análogo ao Deleuze e Guattari detectaram para a filosofia: ao
conceituarem a filosofia como prática de criação de conceitos, foi preciso situar
tal prática em contraste com alguns falsos pretendentes a este título, dentre os
quais, os mais “desastrosos” (Deleuze; Guattari, 1991, p. 15) sendo,
justamente, os marqueteiros (Ibid.). Aqui, no nosso caso, se há um
“pensamento-para-o-mercado” (Ibid., p. 193) regendo toda uma metafísica da
música, há também a necessidade de conceitos operacionais o suficiente para
tornar possível um repertório teórico e prático de revides críticos a esta
metafísica particular.
A metafísica da música fabricada em escritórios de marketing ultrapassa
os sistemas formais de organização musical estudados em meios acadêmicos,
uma vez que ela articular-se, de maneira muito mais ampla como uma matriz
de imagens que servem como mediações do desejo de escuta. Essa metafísica
é feita de um novo regime fantasmático, projetado ao longo de todo o campo
social referido como “cultura globalizada”. O que está em jogo aqui é aquilo que

215
a esquizoanálise chamou de “aparelhos de captura” (Deleuze; Guattari, p. 528-
591), operando com “máquinas abstratas de rostidade” (Ibid., p. 207), isto é,
operando sobre o desejo mediante mecanismos não verbais de controle. O
fantasma é aquilo que vem e vai, surge e se esvai, subitamente. E não o faz
sem configurar uma experiência real. Ou seja: o fantasma é uma mediação
ontológica. É uma matriz ontogenética.
Neste sentido, a pesquisa em música poderia arriscar-se como
Espectrologia (Hantologie, Hauntology), no sentido que Derrida (1993) dá a
este termo. Isto é, arriscar-se para além do estudo sistemático de peças
musicais de repertórios mais ou menos estabelecidos como centrais ou
periféricos, em direção a uma abordagem da música como uma questão de
assédio fantasmático, de um jogo de fundações, desfundações e refundações
das ideias de “música” e “escuta musical” conforme dinâmicas relacionais que
envolvem o a experiência da música como sendo uma questão primordialmente
relativa a agenciamentos de desejo.
O que tentei levantar aqui, mediante a figura de um consumidor típico,
foi a concretude de um processo histórico de construção, tipificação e
qualificação de novas figuras do ouvinte. Embora se diferenciem sob as
etiquetas de “audiófilo” bem informado, de um lado, ou de uma espécie de
hedonista do “prazer da escuta”, de outro, ambos se reúnem na esfera de um
regime de escuta musical definido a partir do consumo de meios de reprodução
fonográfica. Vimos também que tais regimes de escuta são também articulados
como estruturas virtuais que prescrevem uma injunção moral à escuta. No caso
do audiófilo, tratava-se de conhecer bem seu aparelho, dominar o esoterismo
técnico, enquanto que no caso do hedonista, tratava-se de vivenciar o prazer
aural em uma diversidade de situações possíveis. Um prazer aural que,
evidentemente, só pode ser alcançado mediante o uso de ferramentas
planejadas, produzidas e comercializadas no âmbito da indústria de mídias e
aparelhos fonográficos.
Tem-se aí, que a “fonografia” (Rothenbuhler; Peters, 1997), ou – em
termos “geológicos”, a era fonográfica – é também uma questão relativa à
política da imaterialidade. Uma vez que a ideia de escuta musical também
estrutura-se a partir de figuras do ouvinte, podemos considerar um determinado
repertório de imagens como componentes da materialidade da escuta musical.

216
Em, um circuito que vai da imaterialidade à materialidade, tem-se a realidade
de um modo de escuta. Ou, como disseram Deleuze e Guattari (Ibid., p. 626-
642) na conclusão de Mil Platôs: todo agenciamento de desejo articula-se
duplamente entre regras concretas e máquinas abstratas. Qualquer
(esquizo)análise da auralidade precisa observar este ponto.
Para encerrar esta parte, recordemos a tese de Peter Szendy, segundo
a qual toda escuta compõe-se mediante a relação com outras escutas em um
espaço polêmico de reflexividade e transmissibilidade. Se esse espaço
polêmico e social da escuta – “esse teatro onde os ouvintes se expõem” – “faz
também, sem que se espere, o objeto de uma reapropriação interiorizante”
(Szendy, 2001, p. 137-138), precisariamos lidar, neste início do século XX, com
o repertório de fantasmas que foram projetados na paisagem espiritual
globalizada pela máquina publicitária, e a qual é absorvida pelo desejo de
escuta, como gestos contínuos de “reapropriação interiorizante” (Ibid.).
Passemos a considerar, então, algumas condições desse estudo das
assombrações.

217
Parte 3:

Espectrologia

218
Figura 59: “Você acredita em fantasmas?”. Extrato do filme Ghost Dance, 1983. Direção de
Ken McMullen. Fonte: YouTube.

219
3. Você acredita em fantasmas?

Em 1983, o cineasta inglês Ken McMullen lançou o filme Ghost


Dance205, protagonizado por duas mulheres que transitam por Paris e Londres
a especular questões relativas às noções de memória, passado e fantasma.
Em Paris, a personagem Pascale, interpretada pela atriz Pascale Ogier, vai de
encontro ao filósofo Jacques Derrida, para perguntá-lo a respeito de sua crença
em “fantasmas”. Em sua resposta, o primeiro gesto do filósofo consiste em
salientar que o próprio fato de estar ali, aparecendo como imagem
cinematográfica, já constitui uma situação fantasmática. Derrida diz à
personagem:

Primeiramente, você está perguntando a um fantasma, se ele


acredita em fantasmas. Aqui, o fantasma sou eu. Desde que me
pedem para desempenhar meu próprio papel em um cenário fílmico
mais ou menos improvisado, tenho a impressão de deixar um
fantasma falar em meu lugar. Paradoxalmente, em vez de
desempenhar meu próprio papel, eu deixo, sem o meu conhecimento,
um fantasma me ventriloquar, quer dizer, falar em meu lugar. É isso o
206
que é mais engraçado .

A partir daí, Derrida segue fazendo considerações acerca do próprio


Cinema como uma “arte de deixar os fantasmas voltarem”207. Em sua descrição
do problema da presença do fantasma, o filósofo não se refere a uma realidade
de fenômenos predominantemente óticos, tais como aparições imagéticas ou
reflexões especulares. A presença do fantasma é descrita como um jogo de
parasitagem da voz:

(...) precisamente porque acredito falar com a minha própria voz, e a


deixo parasitar pela voz do outro, não importa qual outro, mas dos
meus próprios fantasmas, se podemos assim dizer. Neste momento
eles existem, existem os fantasmas. E são eles que irão te responder,
208
e que talvez já te responderam .

Existe fantasma, portanto, no sentido em que uma voz parasita outra. A


presença do fantasma é descrita como algo que passa de um sujeito a outro, e,
portanto, algo que flui através de sujeitos. O fantasma é mais da ordem do
fluxo que dos objetos sólidos. A partir deste ponto, Derrida enfatiza que isto

205
Ver informações em <http://www.imdb.com/title/tt0085589/>.
206
O extrato do filme ao qual esta seção do capítulo se refere pode ser vista online em
<https://youtu.be/0nmu3uwqzbI>.
207
Ibid.
208
Ibid.

220
que ele fala tem a ver com uma troca entre a arte do cinema – “no que ela tem
de mais original” – e “qualquer coisa da Psicanálise”, para concluir que
“Cinema + Psicanálise = ciência dos fantasmas”209. O filósofo ressalta que a
noção de fantasma é uma questão presente na Psicanálise desde os
primórdios desta disciplina210, quando, então, é interrompido por uma chamada
telefônica. Isto é, interrompido por uma voz teletransportada até ali.
Derrida atende ao telefone e entretém uma conversação com a voz.
Após a conversação telefônica, o filósofo apresenta um dos motivos básicos
daquilo que ele chama de “lógica da espectralidade”, a qual ele viria a formular
mais detalhadamente dez anos depois com o livro Spectres de Marx (Derrida,
1993). Segundo este autor:

todas as tecnologias de telecomunicação, em vez de restringir o


espaço dos fantasmas – como podemos pensar, que a ciência e a
técnica deixa para trás delas a época dos fantasmas, como parte de
uma era feudal, uma certa era perinatal, com suas tecnologias
primitivas –, (...) aumenta o poder dos fantasmas e o retorno dos
fantasmas. De fato, foi porque eu quis tentar os fantasmas, foi para
evocá-los, que aceitei aparecer em um filme (...).

Portanto, segundo este filósofo, as tecnologias de telecomunicação


amplificam o poder de circulação dos fantasmas. A partir desta tese, podemos
concluir que uma variação na ecologia da voz é também uma variação na
ecologia dos espectros

3.1. Os fantasmas e a voz

De acordo Derrida, as “tele-tecnologias” encorajam o retorno dos


fantasmas, porque distribui o campo social como campo de fantasmagoria: “a
tele-tecno-discursividade, a qual determina o espaçamento do espaço público,

209
Ibid.
210
A noção de “fantasma” aparece em psicanálise entremeada com o complexo conceito de
“fantasia” (phantasie). Segundo o Vocabulaire de Freud (Assoun, 2002), a fantasia é um
processo que se confunde com o seu produto, a qual não é uma simples imaginação, mas uma
cena fantasmática “que sustenta efetivamente o desejo e coloca em ato a „realidade psíquica‟”
(Ibid., p. 36). De modo sintético, Assoun considera que “em Freud, trata-se do produto da
atividade psíquica consistindo na elaboração de cenários, a partir da atividade de sonho
diuturno, tendo por função trazer correções à realidade frustrante e de sustentar o princípio de
prazer” (Ibid., p. 34). O conceito foi desdobrado posteriormente por Jacques Lacan em seu
seminário 14. Ver Vocabulário de Psicanálise (Laplance; Pontalis, 2001, p. 169-173).

221
é irredutivelmente espectral”211. Por sua vez, para este filósofo, não há
presente vivido que não seja entretido com a presença de um espectro, razão
pela qual ele afirma que uma “ontologia” dá lugar a uma “espectrologia”212. É
preciso observar, no entanto, que a passagem de ontologia à espectrologia
porta, na língua francesa, uma relação acústica que se perde na tradução para
o português. Na língua francesa, a passagem de ontologie para hantologie
implica uma relação de identidade acústica, apesar da diferença na grafia
destas palavras, enfatizando a presença do aspecto acústico da língua; e,
portanto, uma discussão exterior ao registro dos vocábulos. Portanto, a própria
formulação material da ideia de espectrologia faz referência a um espaço
acústico.
Tal jogo verbal articulado pelo autor entre as palavras hantologie e
ontologie repete aquele que fora desenvolvido também por Derrida (1967) entre
os vocábulos différence e différance. O que é repetido não é apenas o jogo
verbal, pois a “lógica da espectralidade” prolonga a elaboração da
“desconstrução” como proposta de filosofia pragmática da linguagem e do
sentido (Ibid.). Ou seja, a espectrologia também diz respeito à existência de um
processo incontrolável de diferenciação semiótica e ontológica a partir da ação
de “traços” (Derrida, 1967, p. 103), isto é, a partir da presença de algo que não
se encontra representado, ou a “presença de uma ausência” – “a presença-
ausência do traço” (Ibid.)213.
Outra coisa que se perde na tradução é o fato de “hantologie” derivar da
palavra francesa “hantise”, a qual remete ao ato de “assombrar”. Assim, o
vocábulo traduzido para o português como “espectrologia” perde a ideia de
“ciência da assombração”, implicada no vocábulo em Francês. Ciência da
“parasitagem” ou do “ventriloquismo” são ressonâncias semânticas que
também se perdem. A despeito do que é perdido em tradução, permanecem os

211
Ver < https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0610311215.html>.
212
Trata-se da noção de hantologie, comentada adiante nesta seção.
213
Em Espectros de Marx, Jacques Derrida dá um passo a mais na formulação de sua posição
filosófica, elaborada em torno da “desconstrução” como regime de leitura e abordagem do real.
O tema da “espectralidade”, entendido como o problema relativo à “presença de um ausente”
ocupa um lugar central no pensamento de Derrida. Em Da Gramatologia, por exemplo, este
tema é formulado em torno da noção de “traço”. Sobre a relação de proximidade entre os
conceitos de “espectro” e “traço”, ver a descrição apresentada pelos autores do projeto
“vocabulário da desconstrução” no endereço <https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-
0610261742.htm>.

222
traços conceituais desta noção, os quais remetem à presença de um “outro” no
interior mesmo do “eu”, e que é posicionada como condição de possibilidade
mesma do sujeito. Segundo a “lógica da espectralidade”, não existe sujeito sem
a presença espectral do outro214. Uma “presença”, como veremos, paradoxal,
uma vez que ela não se dá a ver, não se encerra na estabilidade de um
dispositivo de representação.
Dez anos após o filme de McMullen ser lançado, Derrida publicou
Espectros de Marx (Derrida, 1993), no qual foram apresentados um conjunto
de componentes conceituais e um quadro problemático que ampliam o escopo
do discurso desconstrutivo, e que merecem ser observados aqui. Uma das
teses básicas da filosofia de Derrida é a de que não existe sentido inerente a
nenhum signo, e que, portanto, os signos ganham uma significação a partir da
inscrição de traços sobre si (Derrida, 1967: 69). Tal tese decorre do princípio
mais geral da “virada linguística” operada por Sausurre (2005 [1916]), a saber,
a tese da “arbitrariedade do signo”, marco epistêmico da emergência da
linguística no começo do século XX. Esta tese exerceu impacto em correntes
diversas da filosofia, a qual postula, grosso modo, que o significado de um
signo se dá a partir de sua relação com outro signo, e não de modo direto com
o objeto referente215.
Assim como um signo funciona a partir de sua relação espectral com
outros signos, um sujeito é visto como existente a partir de uma relação
espectral com “outros” sujeitos. Com este livro de 1993, Derrida dá um passo
adiante em sua filosofia da desconstrução, por retirar “a presença de uma
ausência” do âmbito estritamente linguístico e pensá-lo em um campo
expandido de imagens, incluindo aí, especialmente, as imagens técnicas. Tal
deslocamento da noção de traço do âmbito da língua para o da imagem implica

214
Trata-se de uma das teses estruturantes de Spectres de Marx (Derrida, 1993).
215
A tese da “arbitrariedade do signo”, marco inicial da linguística, consiste na negação de
qualquer existência natural entre um signo e aquilo que ele significa, colocando ênfase no
aspecto convencional do signo. A relação de significação, para Saussure, se faz mediante
relações de oposição entre subunidades semânticas, de modo que o significado se dá a partir
de uma relação pela qual os signos remetem apenas a eles mesmos, em uma cadeia
significante, sem nunca identificar-se com o objeto ao qual eles referem. O significado de um
signo se dá a partir de sua relação com outro signo, e não com o objeto referente. Este corte
na suposta relação natural entre a palavra e a coisa designada é a chave do que ficou
conhecido como “virada linguística” nas “ciências humanas”. É preciso enfatizar, no entanto,
que a relação que Derrida estabelece com Saussure é crítica, a qual pode ser entendida
mediante a compreensão do problema relativo ao que Derrida chama de “fonocentrismo” e
“metafísica da presença”.

223
o posicionamento da espectralidade no centro de uma problemática de
natureza ontológica. Para o autor, não existe “eu” fora da relação com um
espectro. Mais profundamente que uma “ilusão”, a situação de estar entretido
com um espectro é entendida como uma condição do humano (Derrida, 1993,
p. 279).

3.2. O ser com a herança

Por esta razão, a espectralidade levanta a questão da “herança”.


Diferentemente de Marx, que propunha ultrapassar o espectro em direção a
uma realidade supostamente “plena” e “presente” do corpo vivo, Derrida se vê
indelevelmente entrelaçado com o espectro. Não há véu a ser desvelado, há
imanência de processos de elaboração de sentido. Daí o tema da herança
(Derrida, op. cit.). Segundo este filósofo, nós somos necessariamente
herdeiros216, razão pela qual a tarefa ética mesma é formulada como a
necessidade de “aprender a viver com os fantasmas”, a “ser-com” os
espectros, como se pode ler na passagem seguinte:

(...) aprender a viver com os fantasmas, na relação, na companhia ou


no companheirismo, no comércio sem comércio dos fantasmas.
Aprender a viver de outro modo, e melhor. Não melhor, mais
justamente. Mas com eles. Não um ser-com o outro, não socius sem
este com-aí que nos torna o ser-com em geral mais enigmático que
nunca. E este ser-com os espectros seria também, não somente, mas
também, uma política da memória, da herança e das gerações
(Derrida, 1993, p. 15).

Trata-se aí, de uma proposta de acolher o inconsciente no contexto de


um pensamento ético e político. Com o tema da espectralidade, Derrida
formula um nível relacional específico, no qual se inscreve um circuito de
disseminação diferenciante, uma vez que cada pessoa se encontra em relação
com espectros particulares, “sendo-com” um repertório específico de “outros”
(que, neste caso, são os “espectros”). É preciso reconhecer, no entanto, o
caráter enigmático do modo de existência destes “outros”, com os quais, para
Derrida, o humano encontra-se ontologicamente [hantologiquement] enredado.

216
Ver: <https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0502151104.html>.

224
3.3. A emissão de uma Lei

Para enfatizar o caráter paradoxal do modo de existência do fantasma,


Derrida o descreve mediante oxímoros217. O conceito de espectro resiste a
uma definição precisa do que ele é, de modo que ele se define pelo que ele
faz. O filósofo caracteriza este conceito mediante paroxismos segundo os quais
o espectro é descrito como algo que não é “nem o vivo nem o morto, nem o
corpo nem a alma, algo que é presente, mas nunca presente como tal, isto é,
nunca presente como espectro, mas como ordem, injunção” (Ibid., p. 27; 40).
Derrida afirma que o espectro é aquele que emite uma Lei a ser
cumprida pelo sujeito, uma lei que não tem conteúdo específico, mas que é
meramente formal (Ibid., p. 123). Portanto, junto à tese de que nos tornamos o
que somos a partir da relação com este outro implicado no eu como uma
condição de possibilidade, vem agregar-se a de que esta constituição se dá a
partir da Lei emitida pelo espectro. Assim, a ocasião do fantasma, a “aparição
do inaparente” (Ibid., p. 201) constitui um problema de natureza relacional, o
qual se configura como relação com uma Lei ideal emitida pelo inconsciente. A
Lei ideal emitida pelo espectro vem compor o campo de identificação do
sujeito, uma vez que este só se torna quem é a partir da relação com
fantasmas, mais precisamente, a partir de injunções fantasmáticas.
Derrida enfatiza que o espectro é irrepresentável, inominável,
incontrolável mediante um dispositivo de representação218, de modo que o
problema relativo a este agente é de natureza performativa. O espectro não se
representa, ele age no processo de subjetivação. Em função de seu caráter
relacional, performativo e ontogenético, o espectro coloca em cena e
necessidade de uma postura metodológica.

217
Trata-se da figura de linguagem que diz de uma combinação engenhosa de palavras cujo
sentido literal é contraditório ou incongruente Por exemplo, “silêncio ensurdecedor” ou “sem
querer querendo”. Ver definição lexical em <https://www.priberam.pt/dlpo/oximoro>.
218
Ver: < https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0503111411.html>.

225
3.4. Campo espectral expandido

Como dito anteriormente, a “espectrologia” é formulada como um viés


estratégico pelo qual o discurso desconstrutivo reformula e reapresenta a si
mesmo219. Aqui, o problema metodológico torna-se o do “trabalho do luto”
(Derrida, op. cit.), o qual passa pela semantização do espectro, de modo a freá-
lo, conjurá-lo, fixá-lo em um saber220. Se a espectralidade é, antes de tudo,
uma questão de efeito, a estratégia metodológica se aprecia, igualmente, em
termos de efeito. Assim, a questão central do “trabalho de luto” (Ibid.) é o efeito
performativo de intervir reiteração ritual do efeito espectral, nas repetições
espectrais que acometem o sujeito221. A questão do trabalho do luto, portanto,
diz respeito a uma consciência ética com relação à herança, uma vez que
espectros legam injunções que podemos porventura julgar indesejáveis (tais
como, por exemplo, injunções de matriz racista, colonialista, sexista, ou
totalitarista). Por este motivo, Derrida posiciona o tema do espectro e da
capacidade de lidar com espectros como sendo, no limite, uma questão que diz
respeito à justiça, como afirma o filósofo:

Se me coloco a falar longamente de fantasmas, de herança e de


gerações, de gerações de fantasmas, quer dizer, de certos outros que
não são presentes, nem presentemente vivos, nem para nós nem em
nos nem fora de nós, é em nome da justiça. (...). É preciso falar do
fantasma, talvez mesmo ao fantasma, e com ele, desde que
nenhuma ética, nenhuma política, revolucionária ou não, não parece
possível e pensável e justa, que não reconheça em seu princípio o
respeito por esses outros que não existem mais ou por esses outros
que ainda não existem, presentemente vivos, quer já estejam mortos
ou quer ainda não tenha nascidos (...)” (Ibid., p. 15).

A partir daí, o problema relativo ao espectro é o de uma


responsabilidade (Ibid., p. 16), a qual diz respeito à capacidade de transpor o
presente vivo da consciência em favor da habitação de um horizonte relacional
no qual o “eu” se entrelaça a seres que viveram no passado e que viverão no
futuro. O espectro, portanto, apenas aparentemente diz respeito a seres que
nos chegam exclusivamente desde o passado: ele diz respeito ao “outro” que
219
Tal posição é afirmada também por Anamaria Skinner, para quem “Em Espectros de Marx, a
espectralidade é o viés estratégico que a desconstrução assume (...) estruturando mais uma
cadeia textual do discurso desconstrutivo” (Skinner, 2000, p. 65).
220
Ver: <https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0612132343.html>.
221
Ibid.

226
está estruturalmente alojado no “eu”, e que, mais do que revelar uma suposta
essência subjetiva, o que ela faz é inserir o “eu” em um espaço de circulação
de simulacros. Outra característica que é preciso ressaltar, com relação aos
espectros é este caráter de simulacro, o que ajuda a esclarecer a tese de que
“há sempre mais de um espectro”222, razão do título no plural, “os espectros de
Marx”223.
O caráter de simulacro se revela no fato de haver sempre mais de um
espectro224, bem como na oscilação entre os vários espectros de um mesmo
referente. O caráter de simulacro se revela, sobretudo, na impossibilidade de
tomar o espectro como representação de um modelo original. Assim, um
espectro encarna o movimento contínuo de diferenciação de sentido
(différance)225, e permanece apenas como um espaço de circulação da
diferença, e não uma representação de uma essência original. Se é comum a
afirmação de que a espectrologia é um passo a mais no discurso da
desconstrução, é porque no seio da espectralidade funciona o que Derrida
chamou de diferença [différance].
Portanto, desvinculado do status de remetente a um modelo original, o
fantasma apenas funciona, e o faz de modo performativo, mobilizando um
movimento de diferenciação, de disseminação [dissémination], de
descaminhação [dichémination] de sentido. Assim, a espectrologia [hantologie]
prevê uma casa vazia, uma pura possibilidade estrutural de remissão ao outro,
e de inscrição do outro no eu. Segundo a espectrologia de Derrida, portanto, o
espectro é parte necessária da existência humana. Nós somos com eles.

222
Ver <https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0502170708.html>.
223
A este respeito, ver o artigo “Espectros de Marx: por que esse plural?” escrito por Anamaria
Skinner, mencionado anteriormente.
224
“Mais de um, isto pode significar uma multidão, mesmo as massas, a hora ou a sociedade,
ou ainda alguma população de fantasmas com ou sem povo, tal comunidade com ou sem
chefe (...)” (Derrida, 1993, p. 21).
225
Ver < https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1009031136.html>.

227
Figura 60: Jacques Derrida. Extrato do filme Ghost Dance, 1983. Direção de Ken McMullen.
Fonte: YouTube.

Figura 61: Jacques Derrida. Extrato do filme Ghost Dance, 1983. Direção de Ken McMullen.
Fonte: YouTube.

228
3.5. Fantasma = x: a transmissibilidade da escuta

Dois anos após a publicação de “Escuta: uma história de nossas


orelhas” (Szendy, 2001), a revista francesa Circuit: musiques contemporaines
publica uma correspondência entre o autor deste livro, Peter Szendy, e o
musicólogo Nicolas Donin. Nesta correspondência, intitulada “Otographes”
(“otógrafos”)226, a primeira pergunta de Donin dirige a Szendy uma interrogação
a respeito do “conceito de escuta” que se encontra em operação em seu
trabalho. A esta pergunta, Szendy responde dizendo que sua intenção consistiu
mais em escrever uma “arqueologia material” de experiências de escuta
(Szendy; Donin, 2003, p. 12) do que em reivindicar um “conceito” de escuta227.
Insatisfeito com a primeira resposta, Donin retorna com uma dúvida
especificamente relativa à “estrutura de remissão” descrita no texto, “uma
remissão a um “tu” que abre seu texto” (Ibid., p. 13). Ao que Szendy responde:

Sim, caro Nicolas, [o livro] Escuta se abre sobre uma remissão a um "tu". E isto
certamente não é nem um acaso e nem um simples ornamento de discurso. De
fato, se o livro se inscreve por completo nessa relação "eu-tu", é porque está nela,
talvez, a verdadeira resposta para sua primeira pergunta – a qual eu entendo
melhor agora – em relação a meu "conceito" de escuta. Porque, mesmo hesitando
sobre seu caráter "conceitual", devo dizer que essa estrutura de endereço é, de
fato, para mim, o que é mantido através das variáveis históricas de nossas
escutas (Ibid.).

Esta correspondência é particularmente esclarecedora com relação à


compreensão da lógica que orienta todo o Escuta: uma história de nossas
orelhas. Pois, se neste livro é perceptível a formulação da tese de que a escuta
musical tem de ser percebida em relação a economias ou regimes que se
consolidam em contextos históricos específicos228, bem como a tese de que um
ouvinte experimenta a própria escuta ao mesmo tempo em que endereça a
uma outra escuta, formando assim um circuito de transmissibilidade (Szendy,
2001, p. 19; 56) da escuta.

226
Szendy; Donin, 2003. Disponível online em <https://www.erudit.org/fr/revues/circuit/2003-
v13-n2-circuit3625/902271ar.pdf>.
227
“(...) não pude reivindicar qualquer "conceito" de escuta. No máximo, uma (ou algumas)
experiência(s). De ouvinte. Além ou aquém de uma questão de essência, uma questão do tipo:
o que é a escuta musical? Prefiro me perguntar: quem escuta? e o que? e como? e por quê? e
desde quando?” (Ibid.).
228
Trata-se do que Szendy (2001) chama de “regime de escuta”.

229
Com este circuito de transmissibilidade, o livro coloca em cena um
instrumento teórico avesso a narrativas que entendem o tema escuta como
algo homogêneo. O circuito de transmissibilidade supõe a tese de que cada
pessoa escuta segundo seus próprios vínculos, em relação a um repertório
particular e contingente de “outros”. O circuito de transmissibilidade da escuta
incorpora a lógica da espectralidade de Derrida (op. cit.) no contexto de um
trabalho musicológico229.
Como vimos na seção anterior, segundo a lógica da espectralidade, não
há sujeito fora de uma relação espectral, ou, em outras palavras, só existe
sujeito a partir de uma herança, e no interior de um ser-com o fantasma. Por
sua vez, o que Szendy faz, com sua “estrutura de endereço” e
“transmissibilidade” é afirmar que só existe escuta musical enquanto mediada
por uma dimensão de espectralidade, para a qual o autor reserva a posição de
um “tu”, que segundo este autor, “está alojada, desde o início”, no sujeito
ouvinte (Ibid., p. 14).
O tu em Szendy assemelha-se ao que Deleuze (2002 [1973]) chamou de
“objeto = x”: a parte indeterminada e aberta de um sistema. A abertura
estrutural que um sistema prevê para a contingência.

3.6. A estrutura de endereçamento

Tentemos descrever como funciona esta relação. Primeiramente,


segundo Szendy, o ouvinte não se relaciona de modo imediato com um objeto.
Isto significa que toda escuta é mediada. A estrutura lógica de tal mediação é
composta por posições básicas: um eu que escuta; um objeto escutado; e um
tu em relação ao qual o objeto escutado é configurado na intelecção do sujeito
ouvinte. Entre estas três posições estruturais, a escuta musical é pensada
como um circuito, o qual distribui-se da seguinte maneira: um sujeito ouvinte
recorta sempre o real percebido enquanto mediado pelo vínculo com um tu, a

229
Peter Szendy foi aluno de Jacques Derrida, tendo frequentado os seminários. Seu apreço
pelo pensamento de Derrida pode ser constatado em diversos momentos de sua produção,
especialmente no livro Sur écoute: l‟esthétique de l‟espionnage (Szendy, 2007), cujo capítulo
conclusivo é dedicado ao pensamento de Derrida, cuja dedicatória é endereçada “a Jacques
Derrida”. Aqui em nosso texto, argumento que o próprio Escuta: uma história de nossas orelhas
(2001) leva a desconstrução como regime de leitura e de operacionalidade conceitual como
sua orientação lógica estruturante.

230
quem ele endereça aquilo que ele (o sujeito - eu) escuta. Para Szendy, escutar
é sempre escutar mediante um vínculo, e mais precisamente, mediante o
interesse de endereçar o conteúdo ouvido a outrem. Esse vínculo é expresso
pela posição tu, que funciona como o operador onde se realiza a inscrição de
um traço diferencial.
A posição do “tu” funciona, no ouvinte, como uma posição de ordem
lógica que o faz divergir e traçar percursos de escuta em função da relação de
remissão a outrem. Deste modo, uma escuta funciona a partir do vínculo com
uma casa vazia, um fantasma = x que media a relação entre o ouvinte e o
“objeto” da escuta, e que projeta a operação da escuta musical em uma
dimensão de abertura, na qual um agente fortuito modula a audição. É próprio
da posição de tu, portanto, impedir o sujeito de se relacionar de forma imediata
e objetiva com um “objeto”, uma suposta presença pura. Assim, a posição de tu
funciona como um espaço lógico através do qual a escuta nunca se adequa ao
objeto, mas sempre se prolifera, mediante circuitos imprevisíveis e improváveis
de remissão. Assim, a escuta não vai do sujeito ao objeto, ela segue o fio
imprevisível e contingente do tu.

Figura 2: Esquema gráfico que Peter Szendy encaminha a Nicolas Donin com a descrição de
sua “estrutura de endereço”. Fonte: Szendy/Donin, 2003: 14.

Deste modo, Peter Szendy desenha uma concepção de escuta musical


segundo a qual é impossível que exista uma comunidade homogênea de
ouvintes que escute uma mesma coisa, um mesmo “objeto”, uma vez que cada
ouvinte escuta enquanto inscrito em (e modulado por) uma rede diversa e
particular de relações de endereçamento. O filósofo-musicólogo afirma ter
tencionado abordar a escuta a partir

do horizonte de um endereçamento a um tu que nela se aloja: um tu


ao qual (como todo o livro tenta mostrar) a escuta como tal seria
destinada desde o início, quer dizer, também, em direção ao qual e

231
pelo qual ela seria desde o início desviada de seu objeto. Ou ainda, e
literalmente: dis-traída [dis-traite]. A estrutura mesma da escuta é
sempre triangulada entre um “eu”; um “objeto” (podendo ou não ser
uma “obra”); e um “tu” (presente ou ausente). É neste sentido que
uma escuta se traçaria sempre em relação a muitos, e o “eu” não é
nada sem o “tu” nele alojado e que só o destina ao objeto distraindo-o
desde o início. (Por esta razão, aliás, os ouvintes, assim como os
leitores, nunca não se totalizariam em uma “comunidade - mesmo se
está aí, entretanto, e precisamente, o fantasma de semelhança que
suscita a noção de “obra” concebida como instância que institui um
“comum”, e o compartilhável) (Ibid., p. 13-14).

Tem-se aí, enunciada uma estrutura que não reconhece como legítima a
ideia de uma comunidade homogênea de ouvintes em torno de qualquer objeto
que seja.

3.7. Plasticidade da escuta

O “triângulo da escuta” (Ibid.) descrito por Szendy coloca em cena uma


abordagem da escuta como prática modulada por tendências de natureza
virtual. Tem-se, de um lado, uma tendência de abertura, mediante a lógica
espectral do “tu” como espaço de diferenciação. De outro lado, há uma
tendência de fechamento, cujos modos operacionais consistem em fixar a ideia
de escuta em um registro estável e homogêneo de hábitos, valores, e segundo
uma injunção moral ou epistêmica qualquer. Mediante esses dois vetores
antagônicos de possibilidades performáticas da escuta musical, o filósofo
afirma aquele que é talvez o pressuposto mais básico de seu pensamento, a
saber, o de que a escuta “sempre foi plástica” (Szendy, 2001, p. 27).
Szendy afirma que “a escuta, na medida em que ela tem uma história,
na medida em que ela se reflete e se endereça, sempre foi plástica. Talvez ela
o seja hoje mais que nunca” (Ibid.). Com as expressões “hoje” e “mais que
nunca”, o autor refere-se à era das técnicas fonográficas, na qual, segundo ele,
em meio à “fonogramatização da música em geral” (Ibid., p. 26-27), é preciso
repensar “o que escutar quer dizer” (Ibid., p. 27).
Dois pontos precisam ser aqui ressaltados com relação a esta
passagem. Primeiramente, a escuta é caracterizada como uma atividade que
“sempre foi plástica”, porque “se endereça”, isto é, porque se realiza a partir de
uma lógica da espectralidade. Em segundo lugar, esta “plasticidade da escuta”
(Szendy, op. cit.) é admitida como sendo, “talvez, mais acentuada hoje do que

232
nunca” em razão do mesmo motivo que chamava a atenção de Jacques
Derrida: as técnicas de telecomunicação, no caso de Derrida (1993, p. 268), a
técnica da imagem, e no caso de Peter Szendy, a técnica do som.
Como se pode ler em Szendy, a plasticidade é uma espécie de condição
apriorística da escuta, mas uma condição que varia conforme contextos
específicos, sendo acelerada em alguns, e fixada em outros. A escuta é aqui,
análoga ao conhecimento, tal como Michel Foucault (1966) caracterizou esta
noção, como prática realizada a partir de “a priori históricos”. Se o livro Escuta
encerra com uma indagação acerca da responsabilidade da escuta, e com
relação à sua plasticidade (Szendy, 2001, p. 169), tal responsabilidade diz
respeito, especificamente a uma “nova época da escuta” (Ibid.: 160), a saber, a
da “digitalização do som [que] é, portanto, uma aparelhagem, uma
instrumentação inédita (do órgão) da escuta” (Ibid., p.161). A plasticidade da
escuta coloca em cena, portanto, a necessidade de apreciação de uma
“organologia auditiva” (Ibid., p. 148), a qual, por sua vez, está sempre enredada
a fluxos de valor econômico e cultural em um contexto social particular. Isto é,
sempre enredada em uma “polemologia que habita nosso ouvido interno” (Ibid.,
p. 138).

3.8. Deveres e direitos do ouvinte

Outro traço conceitual da noção de plasticidade da escuta que precisa


ser observado diz respeito à reflexividade, pois, como lemos acima, se a escuta
é plástica “na medida em que ela se endereça”, ela também o é “na medida em
que se reflete” (Ibid.). Este ponto nos remete à última seção do livro, no qual o
autor se debruça sobre “o motivo da reflexividade da escuta (escutar escutar)”
(Ibid., p. 168). É neste contexto de um “retorno reflexivo sobre si” (ibid., p. 169)
que Szendy aborda outro problema significativo de seu pensamento: o da
“responsabilidade” da escuta. Observe:

Escutar (-se) escutar (se isso fosse possível), tal seria a primeira
condição requerida para abrir qualquer coisa como uma escuta
crítica. Mas escutar (-se) escutar, replicar a escuta sobre ela mesma
e sobre si, não é também arriscar não mais ouvir o que se dá a ouvir,
não é tornar-se surdo? É no espaço deste risco que te endereço
algumas últimas questões: quanto à responsabilidade da escuta, e
quanto à sua plasticidade.

233
O autor enfatiza que a “responsabilidade da escuta” muda
completamente de figura na medida em que se encontra alheia ao regime
moderno da escuta. Seu livro dá a perceber que, segundo o regime moderno
da escuta musical, a ideia de responsabilidade da escuta diz respeito ao
exercício pelo qual o sujeito submete-se à dívida de reconhecer a integridade
da obra, e não violar esta integridade mediante a assunção de outras formas
ou figuras de escuta que não se encaixem neste dever específico (Ibid., p. 118-
121). Contra esta economia operacional, Escuta: uma história de nossas
orelhas coloca em debate, no limite, a possibilidade de avaliação de direitos do
ouvinte (Ibid., p. 27), e não mais a submissão da performance do ouvinte
segundo as diretrizes do direito do autor230. Por este motivo, Szendy afirma
que uma escuta “responsável” tem de mudar de figura, não se encerrando mais
sob a figura do “tudo escutar”:

Escutar-se escutar, isso seria, sem dúvida, não mais escutar


totalmente. Mas é também sob esta condição (de discretização da
escuta, tornada lacunar na medida mesma em que ela se reflete, na
medida em que ela não é mais toda ouvidos, toda atenção) que pode
se inventar uma escuta inventiva para hoje. É em todo caso esta
improvável reflexividade que anima minha escuta, que a mantém em
atenção. O ouvinte que sou não é nada, não existe enquanto você
não está aí. Aí ou alhures, pouco importa, se minha escuta te é
endereçada. O ouvinte que sou só chega quando sou você, quando
te persigo. Não escutarei sem tu, sem esse desejo de te escutar
escutar, em vez de poder me escutar escutar (Szendy, op. cit.).

3.9. Reflexividade aural

A “reflexividade” da escuta, tal como a concebe Peter Szendy, portanto,


não se estabelece entre o si e a uma obra (ou ao objeto qualquer escutado)
para, então, de volta a si; mas, antes, do ouvinte sobre si mesmo, tornando a si
mesmo a partir da presença do outro. Isto é, o ouvinte experimentado sua
escuta a partir da relação espectral, incorporando o outro fantasmático no
movimento mesmo pelo qual o sujeito volta-se sobre si. E isto porque, segundo
a última tese apresentada no livro: “nós não escutamos como um só corpo: nós
somos dois, e (portanto) sempre um a mais” (Ibid., p. 170). Neste ponto, o tema
da reflexividade da escuta é formulado pelo autor como questão relativa a um a
230
“é preciso pensar sobre novas bases esta responsabilidade inédita da escuta autônoma; é
preciso pensar as condições e os limites de um direito do ouvinte” (Ibid., p. 27).

234
desejo de que alguém “nos escute escutar” (Ibid.). Esse “alguém” é sempre
contingente, mas sempre aparece, na posição desse tu espectral do qual fala o
autor.
Assim, paradoxalmente, a reflexividade se equivale à transmissibilidade:
a reflexividade da escuta, pela qual um sujeito opera um “retorno reflexivo
sobre si” (Ibid., p. 169), se equivale ao movimento pelo qual a escuta se abre
em direção ao outro, seguido a via da estrutura de remissão [renvoi], de
endereçamento, de transmissibilidade.

O que nos move a escutar, o que faz que somemos dois, um mais
um, o que faz de nós esta adição aberta, esta soma que nós somos,
é nosso desejo de que alguém, sempre um a mais, nos escute
escutar. Eu quero, eu, que tu me escute escutar; e nós queremos que
ele/a(s) nos escute(m) à escuta (Ibid., p. 170).

Após este posicionamento da transmissibilidade como chave da


reflexividade da escuta, e portanto, como condição de possibilidade de uma
escuta musical, Szendy encerra seu livro com a imagem de um povo
heterogêneo de ouvintes, uma multidão não organizada de ouvintes que se
remetem uns aos outros, tanto por meio de traços concretos e tangíveis,
quanto por meio de remissões espectrais. O que se ressalta, ao fim do livro, é
que o corpo que escuta, seja ele individual ou coletivo, nunca é um corpo
fechado, mas, ao contrário, um corpo sempre aberto à assombração – à
hantise:

Não somos, portanto, uma comunidade de ouvintes à escuta de um


mesmo objeto que nos reuniria, tal como o povo de orelhas mudas
com o qual parecia sonhar Wagner. Nós somos uma adição infinita de
singularidades que querem, cada uma, se fazer escutar escutar.
Portanto, sem consumação possível. Nós não escutamos como um
só corpo: nós som(am)os dois, e (portanto) sempre um a mais. (Ibid.).

3.10. A diferença no interior do sujeito

Podemos, então, perceber que a necessidade teórica que move Szendy


é a mesma que move Derrida (e também Deleuze e Guattari), a saber, a de
fazer funcionar a diferença no interior do sujeito. Fazer operar e proliferar a
diferença no interior de qualquer identidade, qualquer totalização homogênea.

235
Por isto, o um é negado, seja pela via da subtração – como em Deleuze e
Guattari231 –, seja pela via da adição – como em Derrida e Szendy232. Em cada
um destes casos, o “uno” não sobrevive como entidade ontologicamente
fundada como necessidade.
Portanto, à luz destas perspectivas compreende-se que a relação de
escuta não se estabelece entre duas unidades fechadas sobre si, pela qual um
sujeito se relacionaria com uma obra, sendo os dois termos desta relação
(sujeito e obra) unidades individuadas e estáveis de uma vez por todas.
Segundo a orientação que vimos aqui, tanto o sujeito quanto a obra estão
abertos ao influxo da diferença, da disseminação e da espectralidade. O
“triangulo da escuta” em Peter Szendy vem, portanto, implodir a “escuta
estrutural”, e reposicionar radicalmente o problema da escuta musical. Como
vimos com a leitura deste filósofo-musicólogo, o termo chave deste “triângulo” é
a posição do tu, e esta posição é o lugar onde se inscreve uma presença
espectral, a qual impede que pensemos em termos de unidades e identidades
universais, estáveis e transparentes a si mesmas.

3.11. Membranas sensíveis

No final da segunda parte deste capítulo, afirmei que o marketing operou


ao longo do século XX como um campo de formulação de uma nova metafísica
da escuta musical. Neste sentido, os cartazes acima são entendidos como
objetos técnicos que operam como mediadores de um fluxo de desejo de música,
um processo de síntese de elementos heterogêneos através dos quais se articula
uma ideia de música. Os cartazes foram tratados aqui como telas, ou mais
precisamente, como membranas sensíveis a partir das quais pudemos captar
alguns padrões de movimentação no fluxo de desejo de música. Podemos
ressaltar, agora, que tais cartazes não configuram apenas uma nova metafísica
da música, mas uma ideia geral de som.
O que a ciência acústica faz? Ela elabora meios visuais para representar
fenômenos acústicos por meio de representações icônicas (diagramas, mapas,
infográficos) e formalizações matemáticas. Podemos dizer, destes anúncios

231
A ideia de n-1 é explicitada em Mil Platôs (1980, p. 13).
232
Ver Derrida (1993, p. 21).

236
publicitários, que eles compõem a ciência acústica desta tese. Uma “ciência
acústica” cujos diagramas e fórmulas referem-se, no entanto, não a fenômenos
acústicos no sentido físico, mas fenômenos acústicos que se passam no
âmbito de uma situação expandida do som-como-texto (Kim-Cohen, 2009, p.
262). Se, como vimos nesta terceira parte, a escuta existe com os fantasmas,
os cartazes analisados na segunda parte são instanciações físicas de uma
atividade que não se representa, mas que, sobretudo, opera sobre a escuta
como Leis formais, injunções, axiomas.
Esses cartazes ao mesmo tempo captam e produzem fatos aurais. Eles
são formulações textuais que, como diagramas visuais ou membranas
sensíveis, captam e manifestam estruturas relacionais que não seriam
perceptíveis ou inteligíveis sem essa mediação material-textual.

O fantasma se disfarça na figura representada, e tanto mais aparece


quanto mais a figura se apaga. Quanto mais a figura do humano desaparece,
mais ela dá lugar e dá a ver os fantasmas que agem sobre si. A forma homem
se revela especialmente em seu caráter fantasmático quando sequer precisa
estar representada na imagem. Irrepresentável, o fantasma apenas está, entre
o real e eu. É nesse intervalo que se inscrevem inúmeras imagens, sempre
renovadas, muitas perseverando, muitas em processo de mutação. “Dissimetria
vertiginosa: a técnica para ver os fantasmas, é em verdade uma técnica para
se fazer ver pelos fantasmas. O fantasma, sempre, me olha” (Derrida, 1993, p.
214).

237
Figura 62: “You Know You Want It”. Anúncio do Sony Mini-Disc. Fonte:
<http://www.adweek.com/creativity/not-even-sex-could-save-these-technologies-14286/>.

238
Conclusão

Uma escuta se articula e se desarticula entre imagens. Em sua tarefa de


pensar a escuta como uma questão relativa ao desejo, este capítulo mobilizou
um conjunto de dados, dentre referências textuais e anúncios publicitários,
através dos quais procurei descrever uma dimensão a mais em uma possível
ecologia da escuta musical. Procurei mostrar uma mudança na ecologia de
imagens a partir das quais as práticas de escuta musical são orientadas.
Foi um capítulo sobre imagens, assumindo a existência de diferentes
níveis de imagem que exercem uma força sobre a auralidade. Recorri a
imagens concretas em que ouvintes são representados em situações de escuta
musical nas quais são figurados como consumidores de aparelhos de
reprodução fonográfica. Junto a essas imagens, mobilizei um discurso
conceitual feito em intercessão com a filosofia, incluindo especificamente uma
produção filosófica em que o objeto central da investigação é a escuta.
Do ponto de vista da relação de intercessão conceitual com a filosofia,
este capítulo intencionou aproximar a noção de escuta musical de formulações
filosóficas acerca dos conceitos de desejo, inconsciente e subjetividade.
Tentei mostrar a emergência de valores específicos, mobilizados como
estratégias de persuasão, e formando uma esfera de dever ser paralela àquela
que caracterizou o “regime moderno” (Szendy, 2001) da escuta musical. Tentei
os fantasmas para tentar contribuir com uma possível sensibilidade para a
emergência de uma nova esfera de codificação do desejo de escuta, uma nova
economia do desejo de escuta entre representações de carros, mulheres, e
bugigangas de uso doméstico e público.
Cada ícone e cada conceito apresentados neste capítulo convergem
para o posicionamento da seguinte tese: o vínculo entre indústria fonográfica e
demais setores da produção industrial de artefatos culturais consolidou, ao
longo do século XX, um regime político-econômico de administração do desejo
de escuta mediante criação de cenários e enredos relacionais organicamente
vinculados às necessidades de reprodução de capital.

239
Excurso 1:

Trago seu ouvido

240
Figura 63: “Trago seu ouvido de volta em três dias”. Henrique Souza Lima, 2017. Fonte: arquivo pessoal do artista.

241
Figura 64: “Trago seu ouvido de volta em três dias”. Henrique Souza Lima, 2017. Fonte: arquivo pessoal do artista.

Figura 65: “Trago seu ouvido de volta em três dias”. Henrique Souza Lima, 2017. Fonte: arquivo pessoal do artista.

242
Figura 66: “Trago seu ouvido de volta em três dias”. Henrique Souza Lima, 2017. Fonte: arquivo pessoal do artista.

Figura 67: “Trago seu ouvido de volta em três dias”. Henrique Souza Lima, 2017. Fonte: arquivo pessoal do artista.

243
Figura 68: Matriz do cartaz “Trago seu ouvido de volta em três dias”. Henrique
Souza Lima, 2017. Fonte: arquivo pessoal do artista.

244
“Trago seu ouvido de volta em três dias”

Formato: cartaz lambe-lambe

Autor: Henrique Souza Lima

Descrição:

Intervenção urbana em intertextualidade com um tipo de cartaz


publicitário muito comum nas cidades brasileiras, o qual anuncia a promessa
de trazer “o amor de volta em três dias” mediante trabalhos espirituais. O
trabalho substitui “amor” por “ouvido”, como uma estratégia de modular, mesmo
que sutilmente, o imaginário social em direção à auralidade. Busca-se disparar
uma curiosidade, uma lembrança, uma reflexão sobre o fato de se ter um
ouvido, e mesmo, de se ser um ouvido. A promessa de que alguém possa
trazer meu ouvido de volta supõe que, em algum momento ou de algum modo,
ele foi roubado. O ouvido, portanto, como um objeto de expropriação, de roubo,
de colonização, de alienação. Mas será que alguém é capaz de trazer meu
ouvido de volta, ou seria esta uma ação que só cabe a mim? O trabalho visa
colocar em jogo os deslizamentos semânticos (entre “ouvido” e “amor”) que a
relação intertextual torna possível a partir do texto original. Pois tal como
acontece com o amor, acontece com o ouvido: talvez só eu possa trazê-lo de
volta. Talvez nem eu o possa. Se posso, talvez dure mais do que três dias para
fazê-lo. Ou talvez possa ser imediato. Como, onde, quando, por quais vias,
através de quais conexões fazê-lo?

245
Figura 69: “Booh!” Emojis sobre fundo preto, Henrique Souza Lima, 2018. Fonte: arquivo pessoal do artista.

246
DESENHO DE ESCUTA

PARTE 2

Espaços de manobra

247
“Nativo”. Faça uma caminhada à noite. Ande tão silenciosamente que a sola de seus pés torne-
se suas orelhas.

– Pauline Oliveros. Fonte: Sonic Meditations, p. 9.

“Re Cognição”. Escute um som até não reconhecê-lo mais.

– Pauline Oliveros. Fonte: Sonic Meditations, p. 27.

248
CAPÍTULO 4

O pensamento nômade na pesquisa em música no Brasil

249
Mais que uma matéria submetida a leis, vai-se na direção de uma
materialidade que possui um nomos.

- Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, p. 508.

250
Introdução

Até aqui, esta tese se propôs mapear uma esfera particular de


codificação da escuta. Como vimos, dentre partículas sônicas com especial
poder de pregnância e imagens que compõem cenas de desejo de escuta,
podemos entrever uma esfera de codificação da escuta musical articulada de
forma orgânica com uma indústria de formas de vida. A indústria de itens
fonográficos é fisiologicamente vinculada a outros setores industriais. As
práticas de criação e recepção musical não estão isentas às táticas de
disciplina, controle e homogeneização de modos de vida sob a forma de uma
“constante de expressão e de conteúdo” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 133)
padrão. No entanto, há também propostas práticas que se posicionam
explicitamente em termos de práticas contra-disciplinares de criação e
apreciação musical. Este capítulo trata dessa dimensão de ação (contra-)
política frente aos padrões majoritários de controle das práticas musicais e do
desejo de música.
Proponho uma leitura de duas iniciativas de pesquisa e criação musical
que se posicionam de modo crítico com relação à vigência de paradigmas
escolásticos e mercadológicos de criação e escuta musical, produzindo, ao
mesmo tempo, alternativas relacionais e práticas com relação a esses
paradigmas. Trata-se de dois trabalhos produzidos no âmbito da pesquisa em
música no Brasil, a saber, a conceituação que Rogério Costa faz em torno da
prática de “livre improvisação musical”; e a conceituação que Silvio Ferraz faz
da noção de escuta musical, no interior de seu pensamento a respeito de
criação e composição musical.
Este repertório de análise foi eleito em função de três pontos básicos:
primeiramente, em razão da proximidade. Fui aluno de Silvio Ferraz, e convivi
com Rogério Costa durante o período desta pesquisa, frequentando as
reuniões semanais e os eventos promovidos pelo Núcleo de Pesquisas em
Sonologia – NuSom. Há uma proximidade do âmbito da convivência e da
conversa que me permitiu acessar as ideias de ambos em um regime de leitura
mais amplo que unicamente o da leitura dos textos. Em segundo lugar, minha
pesquisa de mestrado foi especificamente dedicada a estudar a relação entre a
filosofia de Gilles Deleuze-Félix Guattari e a música, e o quadro de referências,

251
conceitos e problemas trazidos desta pesquisa me habilitou a ler com suficiente
abrangência a produção teórica de Silvio Ferraz e Rogério Costa, a ponto de
me propor situá-los aqui como atualizações de um pensamento nômade no
âmbito da pesquisa e música.
Os livros Notas do caderno amarelo: a paixão do rascunho (Ferraz,
2007) e Música Errante: o jogo da improvisação livre (Costa, 2016) são
traduções conceituais e temáticas de uma produção filosófica que estabeleceu
sua própria lógica. Ambos os livros enuncia um saber musical baseado em
pesquisa empírica como compositor, performer e ouvinte, e ambos o fazem
elegendo a filosofia de Gilles Deleuze como o principal referencial teórico.
Deleuze é reconhecido por ter elaborado uma consistente lógica da diferença,
e o fez mediante uma crítica à Representação como efeito de uma economia
mental, contaminada por uma visão moral do mundo, crente em unidades
abstratas universais, as quais impedem, justamente, a possibilidade de se
pensar a diferença enquanto tal, fora das condições postas pela economia da
representação. Deleuze produziu diversos trabalhos performando essa lógica,
e já em uma fase mais experiente como escritor e professor, escreveu junto a
Félix Guattari um conjunto de livros que estende essa lógica da diferença à
uma leitura do real como agenciamento maquínico de desejo.
Há muitas controvérsias acerca de quais termos são adequados para
descrever o trabalho de Deleuze e Guattari – uma ontologia pós-humana do
desejo, uma filosofia transcendental pós-estruturalista, uma cosmopolítica bio-
semiótica do assignificante, do controle e da captura, uma esquizoanálise. A
despeito das divergências, nenhuma delas discordará da seguinte premissa:
“antes do ser, há a política” (Deleuze; Guattari, 1980: 249). Todo devir é, ao
mesmo tempo, um movimento real pelo qual se passa por fora de algum
regime político de agenciamento do desejo. É nessa fonte que Silvio Ferraz e
Rogério Costa bebem para elaborar suas formulações teóricas a respeito de
criação, performance e escuta musical.
Em terceiro lugar, justamente por ter estudado tecnicamente a base
epistemológica com a qual conversam Silvio Ferraz e Rogério Costa em seus
escritos e aulas, me propus posicioná-los enunciadores de um saber
musicológico dotado de uma consistência epistemológica particularmente
sólida, crítica e com um potencial de reformulação de problemas

252
musicológicos. Ambos enunciam um saber musical que é feito, particularmente
a partir da posição de praticantes. Como veremos, há qualquer coisa de musica
practica em ambos esses autores. É como se Silvio e Rogério jamais tivessem
sido modernos, e pensassem com uma imaginação musicológica
consideravelmente estranha ao programa da modernidade clássico-romântica
europeia.
Como lembram os musicólogos Erick Clarke e Nicholas Cook (2004),
toda musicologia é empírica, e o que as diferencia é basicamente, o banco de
dados com o qual ela lida, bem como as estratégias de linguagem que ela
mobiliza para enunciar suas teses. É neste sentido que me propus apreciar as
pesquisas de Silvio Ferraz e Rogério Costa como enunciações musicológicas
feitas a partir de praticantes atuando em campos práticos particulares. Silvio
Ferraz, por exemplo, tem uma relação significativa com a escritura musical, e
Rogério Costa, com a livre improvisação. E a partir dessas bases empíricas
são elaboradas teses que engajam a noção de escuta musical como
agenciamento de desejo, e por esta razão, principalmente, suas pesquisas
foram mobilizadas aqui como estudo de casos que atestam a presença de uma
epistemologia nômade na pesquisa em música no Brasil.
Ambos têm uma atuação como professores universitários, articulam
grupos de pesquisa, laboratórios de criação e de apresentação de trabalhos.
Diversos trabalhos musicais e acadêmicos desses autores podem ser
acessados online233. Este capítulo não consiste em um comentário sobre obras
particulares desses autores. Ele trata de posicionar uma dicção particular na
cena da musicologia brasileira, a qual consiste na atualização de um
pensamento nômade (Ibid., p. 469) no campo da discursividade acerca de
criação, performance e escuta musical.
O capítulo divide-se em três partes: a primeira realiza uma leitura da
presença da escuta no pensamento de Silvio Ferraz; a segunda realiza uma
leitura da presença da escuta no pensamento de Rogério Costa; e a terceira
realiza uma leitura da conceituação epistemológica do pensamento nômade a
partir da leitura do “Tratado de Nomadologia” de Deleuze e Guattari. A última
parte esclarece as duas primeiras, como uma vírgula ou ponto que dá sentido a

233
Website de Silvio Ferraz: http://sferraz.mus.br/; Website de Rogério Costa:
http://www.rogeriocosta.mus.br/

253
uma frase, ou como um filme que você só entende mesmo na cena final. Ao fim
do capítulo, ele poderá ser lido novamente, e ficará claro que a produção
musicológica de ambos os autores aqui comentados elaboram novas
condições para agir em música. E, mais especificamente, agir com o corpo;
mediante referências particulares, autobiográficas, contingentes. Ambos ativam
a musicologia como prática discursiva relativa a agenciamentos concretos
específicos. Em meio a esses dois modos de atualização de um pensamento
nômade em música, a noção de “escuta musical”, como veremos, ganha o
aspecto de um ato de criação que procede sempre segundo condições
variáveis e específicas de ação.

254
Parte 1:

Silvio Ferraz: música improvável e ser da escuta

255
1.1. Reserva potencial

Em Silvio Ferraz, a ideia de “criação musical” é posicionada como sendo


uma questão relativa à ordem do agenciamento concreto e das formalizações
lógicas. Com esses dois aspectos, este pesquisador e artista conduz a “criação
musical” para fora do âmbito da filiação a escolas ou cânones de composição.
Como se pode ler ao longo de toda a extensão do trabalho Notas do
caderno amarelo: a paixão do rascunho (Ferraz, 2007), a criação musical pode
ser entendida como um tipo de ação, sempre desempenhada no contexto de
um agenciamento material específico e configurado por algum tipo de
axiomatização lógica. Este tipo de fazer é da ordem relação prática de
acoplamento entre corpos, e também da ordem de fundação de um tipo de
temporalidade vivida. Assim, o tempo musical aparece como o fato (leia-se, o
efeito fabricado) decorrente da operação musical. Por sua vez, a relação entre
um trabalho e a escuta é pensada como uma relação de encontro entre graus
de potência de agir. Se a criação é ação, a escuta também234.
O “tempo musical” do qual fala Ferraz é “musical” justamente por tratar-
se de um tempo vivido e que não preexiste ao acontecimento musical. Aqui, a
noção de “obra” é mais da ordem de um acontecimento aberto ao desejo de
tocar e de escutar, que da ordem de uma espécie de entidade abstrata
idealmente autônoma e registrada sobre um suporte supostamente neutro.
Ferraz (2007) descreve sua poética ao mesmo tempo em que caracteriza a
“escuta” como um sistema dinâmico, aberto, multissensorial, e que procede por
atualizações específicas235. Considere, por exemplo, o trecho a seguir:

234
A respeito da noção de “tempo musical” como efeito de uma operação criadora, e sua
relação com a escuta musical, Ferraz escreve que “o tempo tem um lugar privilegiado na
música, já que a escuta da
música só se concebe no tempo” (Ferraz, 2007: 6). Em outro momento: “O que estou
chamando aqui de tempo é tempo musical, tempo de escuta, e não tem nada a ver com tempo
para as ciências, para os relógios ou
mesmo para a filosofia. Tempo aqui é uma ferramenta de
composição e imagino assim que o tempo nasce justamente quando
os ciclos permanentes se rompem, quando as coisas param de
funcionar como vinham (Ibid., p. 81).
235
“A partir de Bergson, Deleuze talvez pudesse chamar todos os componentes musicais, os
objetos-sonoros, objetos-musicais, de imagens. Por que imagens? Porque elas são o que nos
aparece numa escuta. E toda imagem é multifacetada, conectando-se a qualquer outra
imagem, suas faces se conectando a quaisquer outras a qualquer instante, com o que as
imagens são dotadas de movimento com a capacidade de reagir ao movimento de outras
imagens” (Ibid., p. 135); “ao falar desta fusão imagem-escuta, é próximo pensar-se no que

256
Ao longo de uma música pode-se pensar que o “sistema de escuta”
perde energia, e que um corte tem a força de realimentar este
sistema; e que os cortes bruscos talvez não sejam necessários nas
primeiras mudanças de textura, mas são de grande importância para
realimentar o sistema de escuta quando se está a 2/3 da peça
(Ferraz, 2007, p. 85-86).

A escuta musical é caracterizada aí como um “sistema” que porta


consigo uma reserva energética que se desgasta ao longo do tempo, razão
pela qual se sugere à própria composição musical que ela “realimente” o
sistema em pontos específicos. Este é, portanto, um primeiro aspecto a se
destacar: a escuta é entendida pelo compositor como uma operação que
funciona segundo condições próprias de performance. Não se trata mais de
uma concepção da composição musical como uma dimensão autônoma ideal à
qual a escuta deve se submeter (como no caso de um “regime moderno” da
escuta musical, referido anteriormente nesta tese), mas de um jogo entre duas
reservas potenciais, duas operações que são também dois acontecimentos:
obra e escuta musical. A relação entre peça musical e escuta estabelece-se
entre dois potenciais. Entre essas duas reservas de potentia236, a relação não é
de recognição, mas de modulação.

1.2. Sintetizador de lugares

Por sua vez, tais atualizações da escuta são sempre específicas, por
serem mediadas por condições locais e relacionais que se encontram postas
no contexto de um arranjo material particular, no interior do qual a performance
aural lança mão de um repertório lógico de interpretação daquilo que é ouvido.
Segundo Ferraz (op. cit.), do ponto de vista do exercício da composição
musical, a escuta aparece como uma ação interventiva e co-criativa, de modo a
imprimir na experiência musical suas próprias condições de ação e de gênese
de uma experiência, de modo que esta ação pode ser incluída já no desígnio
composicional:

Alois Riegl chamou de espaço háptico, lugar em que todas as faculdades de percepção se
mesclam, e o olho ouve tão bem, ou melhor, do que o ouvido, e o ouvido vê tão bem, ou
melhor, do que o olho” (Ibid., p. 12).
236
Escrevo aqui o termo em Latim, para lembrar, neste ponto, Spinoza.

257
Começa-se assim primeiro com o hábito, repetindo pedaços de sons
e lhes dando permanência. Depois se interrompe esta brincadeira
para começar outras, e dá-se nascimento às memórias (longa, breve,
ativa, passiva), à fundamentação do tempo. Por fim um último passo,
retirar o tempo de seu eixo de reiterações, tendências e cortes, para
observar outro tipo de corte – um corte que se dá simplesmente
porque a escuta da matéria sonora não está solta no nada, mas sim
mergulhada no nascimento do material que torna sensíveis forças de
conexão as mais diversas: é assim que a escuta conecta o som
agudo de um violino à imagem de uma linha, uma nota que sobra
sozinha a um filtro de alturas, um duo de clarinete e flauta a um povo,
um cântico a uma revolução (Ibid., p. 114).

“A escuta opera um corte sobre o fluxo musical composto, de modo a


anexá-lo a um espaço adjacente” (Ibid., p. 114)237. Tem-se aí que a escuta
corta, conecta, anexa, sintetiza, opera. Este uso de verbos variados para
descrever a escuta musical dá testemunho de uma característica do
pensamento musical deste compositor: a escuta age. Além disso, também se
pode ler, na passagem acima, a ideia de que a escuta musical não se restringe
aquilo que é tradicionalmente delimitado e circunscrito como “musical”. A
operação conectiva e agenciadora da escuta musical se desdobra por vias que
não se restringem às categorias do pensamento musicológico moderno, às
quais, como sabemos, este paradigma chamaria de “extramusicais” – “a
imagem de uma linha”, “um povo”, “uma revolução” (Ibid.).
O que Silvio Ferraz faz, não apenas em Notas do Caderno Amarelo, mas
também em diversos outros textos, é retirar o problema da escuta musical de
uma distribuição moderna daquilo que seria propriamente “musical” e aquilo
que seria “extramusical” (Ferraz, 2010, p. 12). Este compositor recusa
expressamente a imposição de um dever de recognição sobre a escuta, em
favor da afirmação de uma potência imanente à escuta. É essa potência
imanente que caracteriza a “escuta musical” como modalidade prática de
experimentação de devires musicais (Deleuze; Guattari, 1980, p. 380), uma vez
que o impulso à escuta está primeiramente no desejo do ser vivo, e não em um
objeto exterior. Uma escuta nem sempre é musical, mas torna-se musical no
seio de um devir-música particular, o qual, por sua vez, não se caracteriza

237
A noção de “espaço adjacente” é um componente importante da noção de escuta musical
com a qual trabalha Silvio Ferraz. Em Notas do caderno amarelo, “espaço adjacente” designa
um componente material – embora virtual, porque produto da memória – imanente ao plano de
ação da escuta. Ferraz caracteriza o “espaço adjacente” como equivalente ao que Pierre
Boulez chamou de “fixos” (Ferraz, 2007, p. 114).

258
necessariamente como uma atitude em relação a um objeto socialmente
legitimado como “música”. Um devir musical da escuta pode acontecer em
relação a materiais os mais diversos e imprevistos.
Tal devir é um espaço praticado, um território específico, um lugar
(Ferraz, 2007: 91) construído de maneira contingente pelo ouvinte a partir de
seu repertório de percepções e memórias, bem como sua disponibilidade para
seguir fluxos atuais de matéria expressiva. Assim, este lugar composto pelo
ouvinte é caracterizado por Silvio Ferraz como sendo tecido por uma
simultaneidade entre o espaço “extensivo” (no qual a percepção empírica de
um sujeito encontra-se imersa) e espaços “intensivos” que permanecem
virtualmente em sua memória:

Fica assim que neste texto, o espaço será entendido apenas como
sendo aquilo que faz com que se note a existência de um lugar – o
que, no caso da composição musical, faz do compositor aquele que
desenha o lugar em que se passa a escuta (Ibid., p. 91, grifo meu).

Ou, na mesma direção:

a paisagem anterior (eis uma marca do tempo), que tinha por atributo
simples a permanência, deixa de existir como atualidade concreta (na
matéria), mas sobrevive como possibilidade de escuta (Ibid., p. 144).

Pode-se ler aí uma transposição do conceito Bergsoniano da memória


como coexistência virtual (Bergson, 1999 [1896]; Deleuze, 1966, p. 45-71) para
o campo do pensamento musical. Tal como a própria noção de composição
musical, em Silvio Ferraz a escuta musical é profundamente marcada pelo
tempo, sendo este entendido como um plano aberto, a-fundado (Deleuze,
1968, p. 94), caótico, virtual. Aqui, a escuta musical entrelaça-se, por direito
(Deleuze; Guattari, 1991), às malhas de um rizoma temporal238. Por sua vez, a

238
O conceito de tempo como “rizoma temporal” é trabalhado pelo filósofo Peter Pál Pelbart de
modo mais detalhado em O tempo não reconciliado: imagens de tempo em Deleuze (1998).
Esta mesma noção é apresentada e desdobrada em artigos deste autor, como, por exemplo,
no texto “tempos agonísticos”, em que a noção de “rizoma temporal”, aparece a partir da leitura
de Deleuze, em contraste com outas imagens de tempo produzidas na história da filosofia, tais
como a de “uma linha do tempo” (Kant), a de um “círculo do tempo” (Platão), bem como da
noção do tempo como uma “flecha invertida” em astrofísica. Diferentemente dessas imagens, o
rizoma temporal aparece como “uma rede temporal, que implica uma navegação multitemporal
num fluxo aberto, um pouco como se navega hoje num hipertexto” (Pelbart, 2015, p. 42). A
respeito deste tema, ver os artigos do autor online em <http://www.e-
publicacoes_teste.uerj.br/index.php/concinnitas/article/viewFile/21152/15247>, e
<https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2015/04/28/o-tempo-nao-reconciliado-peter-pal-
pelbart/>.

259
grande questão com relação ao conceito de tempo diz respeito ao fato de suas
operações poderem ser descritas como um rizoma.

1.3. A condição intermediária da escuta

Embora o tempo tenha as propriedades de um “rizoma”, e a própria


escuta musical opere como rizoma, tal operação, no entanto, é sempre
exercida mediante coerções. Desta vez, não se trata da coerção supostamente
exercida pela autoridade de uma obra musical, mas por axiomas lógicos
imanentes à escuta. Em outras palavras: embora a escuta musical (com a
multissensorialidade que lhe caracteriza, e com a heterogeneidade temporal
que ela abre) mereça ser descrita como um rizoma, é preciso observar,
também, as codificações que incidem sobre ela. Nos termos de Mil Platôs
(Deleuze; Guattari, 1980, p. 9-37), a escuta musical é sempre algo entre
“rizoma” e “árvore”.
Portanto, a potencialidade imanente à escuta musical, de progredir de
modo rizomático, conectando signos disparatados e regimes semióticos
heterogêneos, deve ser pensada em relação a repertórios de códigos que
também são imanentes à escuta. Assim, tem-se que escuta está em relação de
interface e dependência com uma base de pressupostos239. Portanto, a uma
reserva de potência articula-se uma reserva axiomática240. Tais repertórios são
interiorizados e tornados automáticos no jogo da escuta.
A tese aqui é a de que não há escuta que não seja vinculada a um
repertório específico de condições materiais e axiológicas que agem sobre ela
de modo configurador. Com relação a esta tese, entra em cena a noção de
escuta à luz do conceito de “plano de imanência” (Deleuze; Guattari, 1991, p.
38-59). Deste ponto de vista, uma escuta musical é uma operação que
agencia, consolida e experimenta a realidade de um plano de imanência
específico. Assim, o que importa para a escuta é aquilo que, em um dado
239
A ideia de uma base de pressupostos ganha diversos nomes em filosofia. Por exemplo: o
nome de “a priori históricos” (Foucault, 1966), bem como de “Imagem do Pensamento”
(Deleuze, 1968), e ainda, com o que em Musicologia se chamou de “regime de escuta”
(Szendy, 2001), e em Estudos do Som se chamou de “técnicas de escuta” (Sterne, 2003, p. 23;
183; 343).
240
É exatamente a isto que esquizoanálise se refere ao dizer que todo agenciamento de desejo
se realiza mediante uma dupla articulação entre um regime pragmático de ações e um regime
semiótico de signos e paixões.

260
momento, encontra-se a ressoar e a persistir em um plano de imanência
contingente e particular agenciado pela escuta musical:

Evito pensar na hipótese de um elemento que transcende o plano de


atualizações da escuta e se constitui abstratamente como medida do
plano. Diferentemente da unidade que se retira do plano e dá
coerência a um discurso, da qual podemos generalizar juízos
diversos, penso aqui no plano imanente em que se dá a escuta, plano
de permanências. Um fixo é um dado permanente, algo que retorna.
Ele é aquilo que, estando no plano, insiste em sua permanência,
nenhuma superestrutura, apenas um modelo de ressonância ou
interrupção (Ibid., p. 147).

Há, portanto, uma distinção entre aquilo que se experimenta num


contexto em que a escuta se relaciona com a materialidade sensível, e a
tendência a convocar “um elemento que transcende o plano de atualizações”
(Ibid.) e que é mobilizado como agente que “dá coerência” ao que foi escutado.
Neste ponto em que a ideia de escuta pode parecer flertar com uma ideia
fenomenológica à moda de Schaeffer, é preciso enfatizar que não se trata de
fenomenologia e da correlata ideia de “redução” fenomenológica, pois signos
de referencialidade, conteúdos semânticos não são evitados neste plano de
consistência da escuta. O que se pretende evitar é apenas a atualização de
uma tendência a centralizar o processo de escuta musical em torno de um
princípio ideal abstrato. Trata-se de uma proposta lógica de conjurar o “um”, de
desinvestir o “um” da posição de imperativo lógico da escuta musical.
Neste ponto, com relação às esferas de axiomatização da escuta, o
texto de Ferraz trabalha com a distinção entre dois modos básicos de operação
da escuta musical, incorporando a dinâmica formulada por Deleuze e Guattari
em torno da relação de constante passagem e permeabilidade entre
orientações “arborescentes” e “rizomáticas” do pensamento241.

1.4. A escuta como molde e a escuta como gênese

Ferraz mobiliza a distinção Deleuzo-Guattariana entre as noções de


“plano de imanência” e “plano de organização” (Deleuze; Guattari, 1980, p.
325-348; 527; 632) como operadores conceituais que permitem distinguir dois
modos diversos de entender a noção de escuta musical. Segundo o

241
Sobre esta distinção, ver o texto “Introdução: rizoma” (Deleuze; Guattari, 1980).

261
compositor, um dos modos de atualização da escuta caracteriza-se pela
síntese de um plano de imanência da escuta no qual os fluxos de matéria são
conjugados em um mesmo processo que conjura o quanto possível a intrusão
de um agente centralizador e unificador242. Por outro lado, há um modo de
escuta musical que se caracteriza justamente pela ação de um agente
unificador que organiza toda a atividade aural em torno de uma percepção
qualificada por um significado, ou pela recognição de uma estrutura que
desempenhe o papel de referente último do conteúdo escutado.
Esta distinção entre dois modos diversos de atividade aural tem como
critério o exercício ou o não-exercício de fechamento do processo de escuta
musical em torno de um significado ou de uma estrutura que organiza a
percepção. A distinção artificiosa entre dois polos abstratos funciona
estrategicamente como condição para uma compreensão conceitual da escuta
como agenciamento rizomático (Deleuze; Guattari, op. cit.). A grande questão
aqui é a de chegar a uma lógica do não-sentido, mais precisamente, a uma
lógica cujos elementos são assignificantes – tais como, por exemplo, padrões
de frequência, recorrências, variações de velocidade envolvidas em processos
de consolidação ou esvaecimento de um processo concreto, e que são
operadas fora do registro do regime significante do signo (Deleuze; Guattari,
1980, p. 140-147).
E é em função do problema de se pensar uma lógica assignificante que
o conceito filosófico de ritornelo (Ibid., p. 381-433) ganha sua operacionalidade
no pensamento deste compositor, uma vez que este conceito designa um
princípio sintético que agencia materialidade e imaterialidade através de
regimes semióticos significantes e assignificantes, como veremos adiante neste
capítulo. O “ritornelo” compõe filosoficamente uma onto-etologia da
frequência243, e é com este conceito que Silvio Ferraz formula uma imagem da
escuta musical completamente alheia ao regime moderno da escuta estrutural.

242
A palavra “síntese” é utilizada aqui no sentido trabalhado por Deleuze e Guattari como
“síntese de heterogêneos” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 408) ou “síntese de disparates” (Ibid.:
424), “conjunção de fluxos desterritorializados” (Ibid., p. 90) e “agenciamento coletivo de
enunciação” (Ibid., p. 101; 112-114; 181), especialmente quando pensadas segundo a lógica
do ritornelo (Ibid., p. 381-433).
243
A expressão “onto-etologia” é utilizada por Éric Alliez como designador da produção
filosófica de Deleuze e Guattari. A este respeito, ver o terceiro capítulo (“onto-étologiques”) A
assinatura do mundo ou o que é a filosofia de Deleuze e Guattari? ; bem como Deleuze:
filosofia virtual (1996, p. 27).

262
Por exemplo, contra o regime arborescente musicológico, a escuta-
rizoma é descrita no texto de Ferraz como um modo de escuta no qual

não há como anexar nada mais ali, nenhuma teoria explicativa,


nenhuma teoria de causa e efeito ou de unificação que cumpra esta
função de fazer o plano funcionar (Ibid., p. 147).

A título de distinção por contraste, o outro modo de escuta, por sua vez,
caracteriza-se pela convergência de toda a matéria sensível sob o juízo de uma
interioridade intencional e consciente. Podemos dizer, assumindo o vocabulário
fenomenológico por um momento, algo a respeito do processo de composição
de um fenômeno. Tal processo envolve um acontecimento pelo qual alguma
das categorias do Entendimento codifica um determinado conteúdo apreendido
pela sensibilidade. Como se lê desde a Crítica da Razão Pura (Kant, 1983
[1771]), livro paradigmático para diversas correntes modernas de pensamento
(dentre as quais a fenomenologia), tal processo tem como teleologia fusão da
experiência sensível sob a forma de um fenômeno (Ibid.) coerente e dado à
consciência de um sujeito. A fenomenologia surgiu historicamente como
proposta metodológica dedicada a operar de maneira consciente neste
processo, de modo a fazer do fenômeno dado à consciência o fruto de uma
vontade consciente. A manobra de vontade consciente necessária para tal foi
batizada de “redução fenomenológica” [epoché].
No entanto, segundo a orientação epistêmica com a qual conversamos
aqui, a própria necessidade teórica de uma vontade consciente, baseada na
intenção determinada pelo sujeito, bem como da necessidade teórica da
entidade “sujeito” como unidade sobre a qual o fato dado à consciência é
fundado são, por si só, denunciadas como falsos problemas. O sujeito ele
mesmo é posicionado aí como uma abstração formal transcendente ao plano
de imanência de um acontecimento vivido (Deleuze; Guattari, op. cit.). No caso
da escuta musical, isso implica a impossibilidade de imaginar uma escuta cujos
componentes virtuais (a imaginação, a memória sonora, a afetividade) fluem
junto à materialidade sensível, pois haverá sempre aquele sujeito razoável
(branco, adulto, civilizado) da percepção legitimada como fonte de
conhecimento. Contra esse desenho fenomenológico, Deleuze (1968) formula
o “empirismo transcendental” como uma orientação epistemológica na qual

263
cada uma dessas faculdades (imaginação, memória) são, também, fluxos
materiais passíveis de incorrer em experiências-limite (Deleuze, 1968, p. 181-
191). Portanto, mais do que desempenhar a intencionalidade consciente de
alguém, essas faculdades escorrem de modo coincidente à materialidade do
real.
Além disso, em Deleuze e Guattari o “sujeito” é entendido como uma
“forma” que não está necessariamente implicada ou pressuposta como
fundamento determinante de todo processo de individuação psíquica. Daí dois
tópicos de Mil Platôs que remetem à possibilidade virtual do pensamento para
além da forma-sujeito: a conjuração do “um” – “n-1” (Deleuze; Guattari. 1980, p.
31) – e a “individuação sem sujeito” (Ibid., p. 326) “devir” (Ibid., p. 284-380).
Do ponto de vista de nossa investigação a respeito da auralidade, esta
caracterização da forma-sujeito permite colocar em perspectiva as teorias que
pensam a escuta como operação sempre realizada por um sujeito. Do ponto de
vista das teorias musicais, isso implica fazer sempre de um fluxo sonoro um
“objeto”, e, portanto, uma coisa sólida, estável, e, sobretudo, exterior ao sujeito.
Tal é o modo padrão de ação praticada por aquilo que Silvio Ferraz (2007, p.
147) entende como sendo um “ouvinte juiz acostumado a formas”, isto é, um
ouvinte que só consegue proceder segundo um modo “arborescente” (Deleuze;
Guattari, 1980, p. 9-37), de ação aural, isto é, uma ação que pressupõe que
toda escuta é necessariamente enraizada em elemento central que organiza o
todo. Tal elemento central é sempre ideal, seja ele a unidade de um sujeito, ou
de um objeto.
Pensar a escuta para além desse registro é entender “escuta musical”
como sendo, sempre, um trajeto. E como tal, como um percurso particular e
que não necessariamente tem a ver com a ideia de um “todo”. É preciso
observar, no entanto, que apesar de os dois modos terem de ser descritos
como opostos, é próprio desses dois modos de escuta funcionarem
conjuntamente e em uma dinâmica de alternância contínua. Um dá sustentação
ao outro: o modo “rizomático” passa ao “arborescente”, e vice-versa, e é este
jogo de passagens que interessa aqui. Assim, em relação constitutiva com a
dinâmica de passagens entre modos arborescentes e rizomáticos de escuta,
Ferraz descreve sua própria abordagem da ideia de composição musical.

264
É importante salientar constantemente que na proposição
composicional que faço aqui, (...) busca-se pensar a escuta como
gênese e, por conseguinte, um processo composicional que leve em
conta tal dimensão. E é pelo fato de as proposições abstratas se
retirarem do plano que elas passam a ser quase que inacessíveis
através da atualização da escuta. E é por elas demandarem um
aprendizado prévio – teórico – ou habitual, que dificilmente permitem
pensar uma música atual. É fácil compreender uma escuta moldada
(chamarei de escuta moldada esta aprendida por formas
padronizadas de escuta) quando temos pela frente uma música da
tradição ocidental cujas formas, hoje teorias, têm sua presença
garantida em um hábito social. Mas como pensar uma música atual,
que ainda não existe, com tais juízos de hábito? (Ferraz, 2007, p.
150, grifo meu).

Podemos perceber, na passagem acima, que o problema não se distribui


exatamente entre dois polos, mas entre duas tendências. De um lado, uma
tendência à cristalização: aquilo que, antes, era apenas um hábito, torna-se um
modelo teórico. Por outro lado, a questão é, como subtrair a performance aural
do domínio exercido por um hábito social: “como pensar uma música atual, que
ainda não existe” (Ibid.)?

1.5. A “música improvável”

Como liberar a escuta da regência de um critério transcendente? Em


que condições uma escuta torna-se criadora, relacionado a diferença com a
diferença? Seguindo fluxos de materialidade sonora, movimentando-se de
modo aberrante?244 Como transpor a ideia de música para fora do âmbito de
uma estética - seja a das belas formas, seja a de vanguardas históricas, seja a
do mercado turbo-capitalista? A descrição que Ferraz faz a respeito da criação
musical como fundação de uma música (e, portanto, uma escuta) atual
oferecem contribuições para lidar com tais perguntas.
A diferença entre um modo esteticamente-orientado e um modo
eticamente-orientado de pensar a música é apresentado como uma constante
entre, de um lado, um tipo de escuta fixada na atividade interpretativa e
decifradora de um sujeito, e de outro, a existência de configurações musicais
que não correspondem a este modo operacional da escuta. A este respeito, o
compositor descreve uma situação de defasagem entre modos de escuta que
244
Refiro-me aqui à leitura que David Lapoujade faz da filosofia de Gilles Deleuze,
caracterizando os movimentos do conceito de diferença como movimentos “aberrantes”. Ver
Lapoujade, 2015.

265
procuram estruturas ou significados nas composições musicais, e composições
que, de fato, não têm nada a “dizer”. Considere a situação hipotética descrita
pelo compositor:

O resultado é sempre o mesmo, o de um ouvinte-juiz acostumado a


formas, cadências, homocronias e homotematismo, que quando se
depara com uma música de uma só nota, que quando tem de
enfrentar uma música que não tem cadências, uma música de sons
eletrônicos, ou uma música de sons captados do cotidiano, revela
sempre sua inaptidão para viver na imanência. “O que esta música
quer dizer?” é a pergunta mais frequente frente à inaplicabilidade das
formas da “escolástica”. E se espantam ouvindo Perotin, ouvindo
Claude Le Jeune, ou uma canção dos pigmeus da África Central,
tanto quando se espantam ouvindo John Cage. E, para não se
sentirem sós e isolados neste enfrentamento com a forma que nasce,
se valem de teorias as mais mirabolantes que depositam ora na
natureza, ora na cultura, ora no inatismo, buscando aquelas razões
pelas quais julgariam uma música razoável ou não para a escuta
humana (Ibid., p. 150-151).

Por sua vez, na condição de compositor que entende a escuta como


sistema dinâmico, sintético e genético em seu próprio direito, como vimos
acima, Silvio Ferraz deixa manifesta a insubmissão (ou a indisciplina) de sua
criação musical com relação a modos de escuta fundados na intencionalidade
interpretativa, derivados de um “ouvinte juiz”245.

Ficam assim distantes aquelas visões que atribuem poderes


metafísicos às notas musicais: polarizações, harmonias naturais. A
necessidade de deduzir tudo a um ou dois temas; a necessidade de
resolver dissonâncias; as teorias naturais da proporção numérica; as
bases “científicas” da obra de arte. No plano de imanência, um tema
não precisa obrigatoriamente retornar, uma forma não precisa ser
satisfeita, uma harmonia não é pré-constituída e nem tem uma
progressão única, sequer tem progressão. No plano de imanência, a
harmonia está o tempo todo em estado de nascimento; as notas se
aproximam pelas estratégias criadas na fabulação dos compositores
e não pela determinação de uma teoria analítica. (...) (Ibid., p. 151-
152).

Este compositor descreve sua música em termos de buscas por estados


de pura movimentação, nos quais não se pretende comunicar nada. Ferraz
(2001) recusa explicitamente a ideia de que música seja comunicação. Em
relação a esta ideia de criação musical, a escuta é entendida como uma
existência improvável, isto é, que não pode ser provada a não ser pela
experiência, que não existe fora da experiência, e, portanto, que só pode

245
“Evito pensar na hipótese de um elemento que transcende o plano de atualizações da
escuta e se constitui abstratamente como medida do plano” (Ferraz, 2007, p. 147).

266
emergir ao longo da experiência, em uma relação de modulação energética
entretida no interior de um agenciamento musical concreto. Ao caracterizar a
noção de música “improvável”, o compositor reforça ainda mais sua concepção
de escuta musical como a operação mesma onde se desdobra uma gênese de
uma música, e neste gesto, ele caracteriza mais precisamente sua noção de
“música atual”:

A música que procuro pensar aqui é aquela música improvável, ou


mesmo uma escuta improvável, a qual uma escuta moldada se
restringiria a dizê-la inimaginável e impossível. Daí contrapor a ideia
de improvável e não a de impossível. Nenhuma música atual –
música que nasce no momento da escuta – é impossível, mas
improvável, não dedutível pelo espaço constituído do passado e do
presente. (Ibid., p. 151, grifo meu).

Neste ponto, Ferraz encontra-se muito longe dos ideais de “escuta


estrutural” inspirados em Schenker (op. cit.) e Adorno (op. cit.), os quais
caracterizam-se pela busca de um princípio abstrato não-sonoro como critério
de relação legitimamente “musical” entre escuta e obra. Com a ideia de uma
música “improvável” e “atual”, Ferraz (op. cit.) descreve um espaço de
insubmissão da escuta com relação às normas disciplinares do regime da
escuta estrutural. Tal estatuto de insubmissão da escuta musical, pela qual a
escuta mesma é pensada como dimensão genética (Ibid.), aparece em
diferentes momentos de Notas do caderno amarelo formulada em relação a
diferentes assuntos, conceitos e problemas. Observemos, por exemplo, o modo
como este exílio da escuta musical do registro do regime moderno aparece na
descrição da prática de reelaboração musical chamada “reescritura”; e
também, de modo mais evidente e radical, na descrição de uma ideia de obra
musical que está para além do objeto mesmo usualmente reconhecido como
música.

1.6. A obra musical entre escutas: o caso da reescritura

Em Música, o nome “reescritura” designa uma prática de reelaboração


criativa operada sobre um material proveniente da tradição. Dentre as práticas
de reelaboração musical, a reescritura é aquela que se caracteriza por um

267
maior grau de transformação em relação ao material de referência246. Assim, é
o grau de “abuso” (Ferraz, 2007, p. 71) crítico-criativo do original que distingue
a reescritura de outras práticas como o arranjo, a transcrição ou o pastiche.
Segundo Silvio Ferraz:

Em seu curto texto sobre Voci e Naturale de Berio, Jürg Stenzl aponta
três formas de aproximação para a reescritura. Primeiro, uma
identificação com o original: existe algum ponto que liga o compositor
a uma sonoridade que o atrai e lhe parece de interesse composicional
– digamos que seja seu agenciamento, a forma como reúne
sonoridades e referências. Segundo, retomar esta sonoridade para
experimentá-la, fazer dela um campo de descobertas através de
análises, escutas, detalhamentos. Por fim, uma terceira forma de
aproximação que consiste em ultrapassar o original, “abusar do
original”. Estas três etapas de aproximação, sobretudo a terceira que
consiste no desfazimento do original, distinguem a citação e o
pastiche daquilo que chamo de reescritura (Ibid.).

Como se pode notar na passagem acima, a reescritura pressupõe uma


atitude pautada no desejo de se relacionar com o texto original mediante uma
postura crítico-criativa. Aqui, a noção de “obra” não é mais pensada como uma
autoridade em relação à qual só cabe à recepção o exercício de recognição de
sua estrutura profunda e, portanto, do princípio ideal que organizaria o “todo”
de uma obra. Pelo contrário, a obra é pensada como um conjunto de redes
abertas, um emaranhado de linhas a serem prolongadas por um material no
qual a escuta musical imerge mediante uma disposição experimental, e em
função de seu exercício desejante.
Tanto a descrição quanto a prática que Ferraz faz da reescritura como
modo operacional de criação musical dão testemunho de sua concepção da
escuta e do fazer musical como operações pensadas a partir do conceito de
obra como algo aberto ao desejo de música. A obra é entendida, portanto,
como algo que convoca, na recepção, um desejo de criação.
É preciso ressaltar a dimensão de exterioridade que caracteriza a noção
de obra musical em Silvio Ferraz. É como exterioridade que a obra é formulada
como elemento em devir, marcada por uma incompletude, aberta a uma
recepção ela mesma criativa, uma co-criação, um exercício de “pós-produção”
(Bourriaud, 2002). Assim, a noção de obra musical é entendida como operação

246
Também caracterizam-se como práticas de reelaboração musical as modalidades
“transcrição” e “arranjo”. Comparadas com estas duas modalidades, a reescritura é aquela que
comporta um grau mais acentuado de transformação material. A este respeito, ver o trabalho
As práticas de reelaboração musical, tese de doutorado de Flávia Vieira Pereira (2011).

268
(obra em ação), tendo em vista a dimensão de abertura que ela deixa ao porvir,
como um convite a exercícios complementares de criação, através dos quais
ela pode ser prolongada e perdurar como espaço de agência criativa, espaço
de ação do desejo de escuta. Em Silvio Ferraz, a “obra” é entendida como um
espaço de relação criativa.
Aqui, portanto, a coerência interna da obra se explode em exterioridade.
A prática de reescritura se relaciona com a obra como sendo um espaço crítico,
no qual o que importa não é sua estrutura profunda, mas ressonâncias
implícitas, linhas soltas que o desejo do ouvinte-autor – au(di)tor – capta como
linhas potenciais, possibilidades de desdobramento.
Por que “espaço crítico”? Ao efetivar-se ao mesmo tempo como espaço
de recepção e criação musical, a reescritura funciona como um modo
ambivalente de operação criativa em música. Ao configurar-se materialmente
como um texto que é ao mesmo tempo recepção e criação – e, portanto, como
um texto que veicula o ato da recepção como criação – a prática de reescritura
relaciona-se com dois pontos ressaltados pelo musicólogo Peter Szendy (2001,
p. 69-74) em torno do que ele chama de “o original em sofrimento”.
O primeiro deles diz respeito ao próprio conceito de obra. Para Peter
Szendy (op. cit.), fora do registro do conceito moderno de “obra”, há um
entendimento segundo o qual o trabalho artístico é uma produção aberta ao
futuro. A obra de arte repete o futuro, não apenas por abrir o atual à influência
de virtualidades inauditas, mas também por comportar em si possibilidades
futuras de ação co-criativa. É neste sentido que, segundo este autor, a obra é
algo que “deixa a desejar” (Ibid., p. 72), isto é, abre-se à recepção como
dimensão de exercício do desejo de criação.
Em segundo lugar, do ponto de vista das práticas de reelaboração
musical, este espaço complementar pode ser desdobrado como um espaço
crítico, no qual a própria ideia de “crítica musical” muda inteiramente de figura.
Neste ponto, a “crítica musical” é entendida como uma prática que deixa de ser
relegada ao âmbito “extramusical” da linguagem verbal, para ser praticada ao
nível mesmo da escritura musical, formando assim uma esfera de ação em que
a crítica musical é realizada, não sob a forma de comentários sobre a música,
mas enquanto música: “crítica musical em música”, como afirma Peter Szendy
(ibid., p. 84; 121) a respeito da prática de reelaboração musical do arranjo. As

269
elaborações em torno da prática da reescritura dizem respeito exatamente a
este ponto: crítica musical escrita em música. Isto é: articulação de uma
operação textual na qual a escuta se inscreve como dimensão crítica. Entre o
“original” e a reescritura, uma escuta se escreve.

1.7. Abrir um espaço intensivo

A agência co-criativa entre composição e escuta manifesta-se, no


trabalho de Silvio Ferraz, mediante a ideia de obra como “um espaço onde se
desdobra a escuta”.

Fazer um espaço intensivo é justamente um dos jogos das artes


visuais. Bem como a música torna sensível à nossa percepção um
tempo intensivo, as artes visuais tornam sensível um espaço
intensivo. Fica assim que neste texto, o espaço será entendido
apenas como sendo aquilo que faz com que se note a existência de
um lugar – o que, no caso da composição musical, faz do compositor
aquele que desenha o lugar em que se passa a escuta (Ferraz, 2007,
p. 91).

Portanto, exterior a um regime moderno da escuta, a noção de lugar


vem para primeiro plano como elemento que caracteriza a escuta musical, bem
como o produto decorrente do fazer composicional247. Cumpre ressaltar,
também, que tal descrição conceitual da composição musical como exercício
pelo qual se “desenha o lugar em que se passa a escuta” (Ibid.) faz eco a
outras formulações a respeito da criação artística. A este respeito, pode-se
perceber, no âmbito da pesquisa em musicologia, trabalhos dedicados ao
estudo de práticas contemporâneas de criação pensadas em termos de
operações de “composição de escuta” (Carratelli, 2006), bem como trabalhos
em história das artes sonoras que caracterizam-se como experimentações
relativas às noções de espacialidade, ambiente e habitação em termos de

247
A distinção entre as noções de “lugar” e espaço é um tema recorrente nas teorias sociais e
nas teorias artísticas das últimas décadas. Em linhas gerais, o “lugar” é entendido como uma
espécie de espaço indistinguível da apreensão sensorial e subjetiva, e, portanto, como um
espaço intensivo, produto da apreensão háptica e evocativa que dele faz um sujeito. Por sua
vez, o espaço aparece como espaço mensurável, exterior à esfera da apreensão subjetiva. A
noção de “lugar”, no entanto, não se encerra na esfera subjetiva, na medida em que é também
formulada em termos de “espaço social”, A respeito da distinção entre um “espaço ideal”, “o
qual tem a ver com categorias mentais (lógico-matemáticas)”, e um “espaço real” , “que é o
espaço da prática social” (Lefebvre, 1991 [1974], p. 14), ver Lefebvre, 1991[1974].

270
operações que consistem em “desenhar experiências de escuta” (Labelle,
2006, p. xiv).
Portanto, não apenas Silvio Ferraz, mas uma diversidade de artistas e
pesquisadores contemporâneos atuantes na área da pesquisa em criação
musical e sonora apresentam descrições textuais da noção da escuta
caracterizando-a como esfera de individuação (Simondon; 2005 [1958]) onde
se articula a intrusão de um “outro” (Nono, 1993, p. 256)248. Neste sentido, a
auralidade aparece como um processo de individuação humana marcado pela
inscrição de uma alteridade, que por sua vez, opera como componente de
individuação. “Fazer um espaço intensivo” (Ferraz, op. cit.) é produzir aquilo
que Deleuze e Guattari (op. cit.) chamam de devir.

1.8. O ritornelo como operador de um pensamento extemporâneo

Silvio Ferraz adota a ideia proposta por Gilles Deleuze a respeito de “um
ouvido improvável (e não um ouvido absoluto)”249. Um ouvido “improvável”,
como vimos acima, é aquele que experimenta o que o compositor chama de
uma música atual – “música que nasce no momento da escuta” (Ferraz, op cit.)
–, e, portanto, diz respeito à performance de escuta como operação que não é
dedutível fora das condições concretas e particulares de uma experiência
situada. “Improvável é aquilo que não tenho que provar antes que se dê. Nada
do espaço atual em que vivo me ajuda a deduzir o improvável” (Ibid., p. 145)250.
É com esta escuta improvável, contingente e situada que se relaciona a poética
musical de Silvio Ferraz. Tal proposta exige uma lógica própria.
Neste sentido, o compositor aborda o que ele chama de “fórmula do
ritornelo” (Ibid., p. 141; Ferraz, 2015, p. 141-151) a partir do conceito homônimo

248
A respeito da ideia de uma integração entre as esferas da composição e da escuta no
trabalho de Salvatore Sciarrino, ver o trabalho L‟integrazione dell‟estesico nel poietico nella
poetica musicale post-strutturalista. Il caso di Salvatore Sciarrino, una “composizione
dell‟ascolto”, tese de doutorado de Carlo Carratelli (2006).
249
“(...). É preciso, portanto, ir na direção de um ouvindo improvável (e não um ouvido
absoluto), como nos lembra Deleuze, para escutar o tempo, para escutar as forças de
crescimento (...)”. Ferraz, Silvio. “La formule de la ritournelle”. In: Gilles Deleuze: la pensée
musique, 2015, p. 149.
250
Ferraz faz uso da distinção entre as noções de possível, impossível, provável e improvável
formuladas por Gilles Deleuze em Le Pli: Leibiz et le Baroque (pp. 66 seq). Em Notas do
caderno amarelo, o compositor ressalta também que o uso que faz da noção de improvável
relaciona-se com o modo como Maurice Blanchot a formula no livro A conversa infinita (2001,
p. 85 seq).

271
descrito por Deleuze e Guattari (op. cit.). Não me cabe aqui explicitar aqui os
traços da cifra que compõe este conceito251, mas cumpre ressaltar, desde já,
que ele responde ao problema mais elementar da filosofia Deleuzo-Guattariana
com relação ao problema da “imagem do pensamento”252, especificamente, o
problema relativo ao ato de “afrontar o caos” (Deleuze; Guattari, 1991, p. 186).
O ritornelo é, nas palavras de Ferraz, “uma máquina de autonomização
de conexões”253. Trata-se de um conceito de lógica que designa um operador
de sínteses inconscientes e involuntárias, e que junta elementos díspares de
matéria e signos à revelia da consciência de um sujeito. O ritornelo é o
operador que articula um solo mínimo para uma vida psíquica, ele cria território,
“fabrica tempo” e lugar254. É uma ferramenta conceitual onto-etológica (Alliez,
op. cit.), como dito anteriormente.
Esta onto-etologia é incorporada no pensamento musical – tanto
composicional como analítico – de Silvio Ferraz, que utiliza-a como lógica de
um pensamento musical que trabalha com relações que se tecem fora do
modelo da similaridade e da organicidade. Desde Música e Repetição (Ferraz,
1998), uma das questões maiores da produção teórica de Silvio Ferraz
consistia em pensar a “repetição do diferente” (Ibid., p. 6; 32-38) mediante um
modelo de síntese em que a relação se tece entre dois termos diferentes não
pressupõe necessariamente pela mediação de uma forma da identidade255. Em
Notas do caderno amarelo, escrito mais próximo a Mil Platôs que a Diferença e
Repetição, o processo de experimentação e incorporação do ritornelo como
operador onto-etológico levou o compositor a formular sua poética mediante
descrições nas quais se pode ler a operacionalidade de uma lógica que situa a
experiência musical mais no âmbito do devir (das matérias e dos fluxos de
desejo individual e coletivo) que no âmbito da história ocidental da música.
Assim, Silvio Ferraz opera de modo a exilar o pensamento musical do
âmbito da estética como discurso histórico e sequencial da evolução das

251
Até porque já o fiz em outro contexto. Ver Lima, 2013.
252
Tal questão é apresentada em detalhes na terceira parte deste capítulo.
253
“É importante ter em mente que o ritornelo é uma máquina de autonomização de conexões.
São sempre novas conexões, imprevisíveis de antemão, às quais o ritornelo faz nascer”
(Ferraz, 2015, p. 149).
254
Deleuze; Guattari, 1980, p. 431.
255
“Varèse, Stravinsky, posteriormente Messiaen, realizaram cada um a seu modo uma
repetição do diferente, repetição assimétrica que não se submete a nenhuma forma, pois ela é
a “forma” que agencia.” (Ferraz, 1998, p. 88).

272
formas artísticas, para situá-lo no âmbito pragmático do agenciamento, da
relação entre corpo e instrumento musical, da affordance (Gibson, 1966), da
fruição do uso, das conexões maquínicas (Deleuze; Guattari, 1972) operadas
por um fluxo de desejo, da contingência e da especificidade. Tal manobra de
desterritorialização do pensamento musical, por sua vez, sustenta-se sobre um
princípio de ordenação temporal que pode ser tanto micro quanto
macroscópico:

No domínio da composição musical, a máquina do ritornelo nos


ensina que pequenas conexões tomam lugar com cada pequena
conjunção ou superposição de matérias sonoras e que a consistência
da composição não nasce somente de redes de similaridade
elementar, mas também de ciclos de conexões, da periodicidade de
ciclos de conexões (Ferraz, 2015, p. 149).

Tem-se aí que tanto a composição quanto a escuta musical operam em


relação a ciclos de conexões que se elaboram no curso de um processo
material concreto e específico. É neste contexto que se fala em uma escuta
musical que se relaciona com “forças de crescimento” (Ibid.), captando
modulações autônomas, as quais um artesanato musical pode tornar sensíveis
(Ibid.). A escuta musical relaciona-se primeiramente com essas forças, e não
com classes de uma história progressiva e linear da música.
Conclui-se que o próprio desejo de música e, por esta via, o desejo de
escuta, é articulado por pequenas máquinas sintéticas que operam conjugando
fluxos de matéria formada e não formada, bem como fluxos de signos
significantes e assignificantes (Deleuze; Guattari, op. cit.). A fórmula (onto-
etológica) do ritornelo com a qual trabalha Silvio Ferraz na elaboração de seu
pensamento composicional vale tanto para a composição quanto para a escuta
musical, e opera de modo a projetar, tanto a criação quanto a escuta musical
em outro plano de possíveis. Com a fórmula do ritornelo, Silvio Ferraz
desterritorializa seu pensamento composicional e musicológico, alcançando a
dimensão intempestiva.

1.9. O ser da escuta

Ao longo de toda a extensão de Notas do caderno amarelo, uma noção


conceitual relativa à escuta aparece de modo intermitente: o “ser da escuta”

273
(Ferraz, op. cit.). A certa altura, o compositor decide centrar o foco
especificamente sobre esta noção, situando-a em relação direta com outras
duas noções de grande importância em seu texto, a saber, as noções de
“corte” e de “improvável”. O trecho:

Há algumas páginas atrás, tinha deixado em suspenso a ideia de “ser


da escuta”. Talvez tenha agora algum material a mais para
desenvolver a ideia. O “ser da escuta” é o próprio lugar do corte. O
ser da escuta é este conector solto que liga os momentos, que faz
nascer e suspender o tempo. Ele é a justaposição de elementos,
atraído por uma nova paisagem sonora ou por uma paisagem
melódica. O ser da escuta é aquele lugar em que começa e termina o
objeto sonoro e o musical. Ou seja, dizer que este lugar de conexão é
o “ser da escuta” é o mesmo que dizer que a escuta opera nos cortes,
nos micro e macro cortes, e estes cortes não apenas o compositor os
realiza, mas o ouvinte também acaba juntando alguns elementos por
sua própria conta, essas são as brechas da escuta. O ouvinte acaba
reunindo os ciclos à sua maneira, por vezes conforme os intérpretes
também. O “ser da escuta” é assim o ritornelo: extrai um lugar do
caos, elege um centro firme, se protege neste centro, mas continua
sua dinâmica de conexões e, à menor turbulência, acaba conectando
novos centros e abandona o lugar seguro para se lançar em lugares
distintos. Assim a escuta viaja da textura à figura e ao gesto. As três
classes do ritmo em Messiaen: quantitativa, dinâmica e fonética. Fica
o corte como aquele mínimo ponto, não mensurável – como já
manifestava Kandinsky sobre o ponto – no qual um espaço se
conecta com outro que não se deduz do primeiro, e cujas linhas de
conexões estão por serem feitas, soltas, improváveis (não posso
prová-las sem que aconteçam primeiro) (Ferraz, 2007, p. 133-134).

Ainda com relação à noção de lugar, e entendendo-a como um operador


conceitual que se refere a um agenciamento relacional e não a um espaço
privado e interno ao sujeito, é preciso considerar um aspecto a mais da escuta
como fazer musical. A respeito da escuta como lugar onde se desenrola a
gênese de uma experiência musical, a noção de “ser da escuta”, formulada ao
longo de Notas do caderno amarelo, funciona como um dos traços
diagramáticos256 mais distintivos da poética de Silvio Ferraz. Observe:

No ser da escuta cada detalhe vale tanto quanto uma sequência


completa de eventos, uma pequena amostra vale por uma música –
não no sentido de que ela seria uma parte que representaria o todo,

256
A noção de traço diagramático é utilizada por Deleuze e Guattari no livro O que é a
Filosofia? para definir sua noção “plano de imanência”. Neste livro, cada plano de imanência se
define a partir de traços diagramáticos que lhe compõem. O presente exercício de abordar a
poética de Silvio Ferraz a partir da descrição de seus traços diagramáticos significa assumir
esta poética como um corpo axiomático específico, o qual forma um plano de imanência sobre
o qual a ideia de música é refundada. Significa, portanto, afirmar a existência de uma “máquina
abstrata Silvio Ferraz“.

274
mas sim no sentido de que ela inaugura, por si só, um novo todo,
uma nova música, até mesmo independente daquela em que foi
extraída. O ser da escuta, o lugar dos cortes e conexões improváveis,
é a própria música, pois assim que ela começa e muitas vezes
quando termina, inaugura um primeiro corte abrindo um novo campo
de escuta no dia-a-dia de uma pessoa (Ibid., p. 137).

Neste ponto específico, a gênese de uma experiência musical, aqui


localizada na performance da escuta, é descrita como uma operação efetiva
que se realiza mesmo na ausência de um objeto ou de uma obra musical. A
música é entendida como sendo uma tendência vital inorgânica e intensiva
(Massumi, 2018) distribuída ao longo de ações que não necessariamente estão
vinculados a alguma situação de produção ou consumo musical no contexto de
um agenciamento de mercado musical. Em Silvio Ferraz, a noção de fazer
musical não é apenas desvinculada da ideia de “obra” entendida como
organismo fechado sobre si mesmo e dotado de uma coerência interna, mas
também é desvinculada da ideia de música como uma existência encerrada na
forma de algum objeto.
Aqui, a música tem algo que salta para fora do modo de existência
objetal. A partir da leitura da “tactilidade do tempo” em Brian Ferneyhough,
Ferraz lê a noção de “tempo especulativo” (Ferneyhough, 1983, p. 21) como
“aquele tempo que se destaca da situação de escuta, tempo como entidade
afetiva autônoma. Ele [o tempo especulativo] salta fora da música, mas
permanece ligado a ela” (Ferraz: 2007, p. 139). Tem-se aqui uma musicalidade
além da música, isto é, uma persistência da qualidade de musical mesmo na
ausência de objetos habitualmente legitimados e reconhecidos como
entificações da “música”. Neste contexto, o tempo musical é descrito como uma
função da escuta – algo de tal modo vinculado à agência da escuta musical
que passa a ser pensado como efeito produzido por conexões e sínteses
operadas pela escuta. O tempo musical, portanto, fora da obra, e dentro da
auralidade:

Aqui o tempo, o ser da escuta, passa a poder perambular para fora


do espaço da música que ele escuta e juntar peças daquela música
com as de outras músicas, com as de um som cotidiano, com um fato
visual, um cheiro, uma presença de alguém familiar, para nascer
enquanto sensação na qual cada microcomponente pode até ser
vislumbrado, mas jamais localizado com certeza (Ibid., p. 142).

275
Em Silvio Ferraz, a “música” é retirada de um modelo de saber baseado
em sólidos para ser experimentada em outro modo epistemológico – o de um
“modelo hidráulico” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 447; 449; 481). Assim, a
música é entendida primordialmente como fluxo, e como tal, como um material
que escorre com e como o desejo (Deleuze; Guattari, 1972). A música
acontece através da perambulação da escuta. Isto é, acontece na dimensão da
auralidade como trajeto, e não como estrutura.

276
É preciso trazer o sistema para a escuta, realizá-lo passo a passo como se as relações de
imagem que propõe fossem ser ouvidas pela primeira vez.

– Silvio Ferraz, Notas do Caderno Amarelo: a paixão do rascunho, p. 152.

277
Parte 2

Rogério Costa: Música errante, zona de autonomia musical

278
Introdução

“Música Errante: o jogo da improvisação livre” (Costa, 2016) é um livro


sobre a música como acontecimento (Ibid., p. 4). Trata-se de um livro a
respeito da música como situação, e do músico como alguém que se engaja
em uma experimentação musical. Sobretudo, é um trabalho que se coloca em
continuidade com a ideia (descrita acima) da música pensada segundo uma
lógica do devir. E especialmente, trata-se de um livro que posiciona o músico
intérprete (ou talvez mais precisamente, praticante) como o formulador e
enunciador do discurso do saber musical.
Música Errante traz à cena teórica do pensamento musical um
empirismo pautado na relação de percepção ativa e crítica de padrões pré-
estabelecidos de estruturação musical, e que propõe, em face de tais padrões,
um exercício de jogo (Ibid., p. 27-29) com tais estruturas. O ethos geral desta
perspectiva teórica acerca da música consiste no exercício de um jogo em que
estruturas são praticadas de modo criativo, desviante e transformacional.
A abordagem teórica orientada ao devir aparece de modo evidente em
formulações acerca da performance musical improvisacional entendida como
deslocamento contínuo com relação a qualquer sistema estabilizado de
referências. Tal deslocamento contínuo é descrito também à maneira de
Deleuze e Guattari, isto é, nos termos de uma ecologia da potência e das
linhas. Assim, o exercício da livre improvisação musical traduz-se como uma
proposta de seguir as linhas que emergem no jogo da improvisação, as quais
podem ser, tanto linhas de estabilização quanto linhas de fuga. Mediante esta
lógica, o exercício do fazer musical é descrito como ocasião relacional em que
se opera transformação e variação de estruturas musicais. Não se trata,
portanto, de acreditar ingenuamente em uma “livre” conduta, independente das
condições concretas deste jogo. A livre improvisação só é livre na medida em
que opera “desterritorializações”, e é disso que falaremos nesta seção.
Música Errante é, em larga medida, uma espécie de tradução e
transposição de conceitos de Mil Platôs (Deleuze; Guattari, 1980) para o
campo do pensamento musical. Rogério Costa é cuidadoso em descrever os
pressupostos desta filosofia e de como eles podem ser traduzidos para o
campo da livre improvisação ao longo dos três primeiros capítulos do livro. Ao

279
longo desses capítulos, fica posta uma concepção de música feita a partir de
uma atenção à prática musical como ocasião de experimentação, jogo e desejo
de música. Trata-se de um modo particular de produção de pesquisa e
conhecimento musical que se assemelha ao que, desde a era pré-moderna no
Ocidente, é chamado de musica practica, no sentido de que o sujeito da
enunciação do saber musical é um empirista a falar de conteúdos descobertos
em termos de estruturas abstratas e de agenciamentos materiais com os quais
uma música é feita.
Essa musica practica “errante” passa por fora dos circuitos valorativos e
normativos da modernidade clássico-romântica. A música prática hiper-, trans-,
pós- ou alter-moderna da livre improvisação musical configura-se também
como um meio de experimentação e articulação de um saber musical a partir
de um entendimento da música como dimensão da experiência vivida, em
contraste com a fixação da música ao estatuto da “obra” e ao agenciamento
social que lhe dá suporte. A música errante, portanto, já começa com uma
desterritorialização. Aliás, ela só começa com uma desterritorialização, pela
qual, ao seguir uma linha musical ou um bloco de sensações (Deleuze;
Guattari, 1991) vivenciado em uma relação de agência (percepção e
performance) musical, o músico passa a uma nova esfera relacional. A primeira
desterritorialização implicada no exercício da livre improvisação é, portanto,
ecológica. Passa-se a uma nova ecologia da performance musical.
Por esta razão, Música Errante reafirma constantemente uma
necessidade: é preciso preparar o ambiente da livre improvisação. Este
ambiente não está dado, não está garantido de antemão: é preciso produzi-lo,
conquista-lo, chegar a ele. Conforme afirma o livro, há técnicas específicas
para tal257. Diante deste desafio prático, o livro inteiro pode ser lido como uma
preparação intelectual para a construção desse ambiente de experimentação
musical. Uma preparação para a viagem, ou, ao menos, um mapa do tipo de

257
A este respeito, cumpre lembrar que nunca se acaba de chegar ao ambiente da livre
improvisação musical. Ele é como um limite que funciona como convite a uma experimentação
contínua da música como emergente de relações de potência. Vale para a livre improvisação
musical o que Deleuze e Guattari (1980, p. 197) escreveram a respeito do “Corpo sem
Órgãos”: “é um limite, se são se termina nunca de chegar a ele, é porque há sempre um estrato
atrás de um outro estrato, um estrato engastado em outro estrato”. Por esta razão, uma
improvisação só é “livre” na medida em que é capaz de transitar fluidamente por entre
estruturas musicais (estratos) pré-estabelecidas.

280
coisa que acontece por lá. Vejamos um pouco como o autor descreve este
“ambiente”.

2.1. Música como processo e consistência

O primeiro capítulo caracteriza o que Rogério Costa chama de “o


ambiente da livre improvisação”, isto é, uma situação de encontro que se
realiza como performance musical experimentada coletivamente, mesmo que o
performer esteja sozinho. É aquela história: “cada um já é muita gente”
(Deleuze; Guattari, 1980, p. 9). O capítulo mobiliza diversos conceitos e
referências bibliográficas, através das quais esta situação é descrita como
produto de uma relação de conversa e jogo entre os participantes. Que
conversa é essa na qual os sons não dizem uma mensagem? E que jogo é
este, que não é nem olímpico nem competitivo? O capítulo nos dirá que trata-
se de uma relação de “consistência” (Deleuze; Guattari, 1980), na qual cada
participante torna-se o integrante de um agenciamento composto pela relação
que os participantes estabelecem entre si, mas também pela relação que estes
estabelecem com os próprios repertórios que mediam seus comportamentos
musicais. O “agenciamento” é, portanto, complexo, porque composto por uma
diversidade de padrões de relação, tanto entre sujeitos, quanto dentro do
repertório mental particular do sujeito ele mesmo.
Para compreender minimamente esse ambiente, é preciso um método
“cartográfico”. A primeira regra desse método consiste em desinvestir toda
unidade abstrata do lugar de fundamento da situação musical – dentre as
quais, a unidade do sujeito. Assim, o primeiro capítulo já anuncia que a
situação de livre improvisação será pensada em continuidade com teorias que
não tomam o sujeito como o princípio do pensamento, tirando-o do lugar de
fundamento a partir do qual se pensa o “ambiente”, e colocando-o em
perspectiva, onde este aparece como um elemento em relação a outros
agentes, que são, por sua vez, tanto materiais quanto imateriais (como, por
exemplo, um “idioma musical” ou “instrumentos”). O “ambiente da livre
improvisação” é, portanto, um agenciamento desinvestido de entidades
abstratas que totalizam o processo de emergência musical, e seu problema
próprio é o de adquirir consistência.

281
Segundo este livro, o sujeito da livre improvisação é um sujeito em
individuação. Traduzido em forma de um personagem conceitual, o sujeito da
livre improvisação seria uma espécie de empirista nômade, em constante
estado de investigação e busca. Um sujeito ao devir. Como observa o autor,
esta figura de sujeito pressupõe um modo de existir e de habitar a música de
maneira consideravelmente diversa daquela figura que sustenta práticas de
performance musical características do modelo tradicional de concerto musical.
Assim, o livro toca em um problema relevante do ponto de vista histórico e
epistemológico, e que diz respeito diferentes bases de valor sobre as quais
uma prática musical é apreciada e vivida. O “ambiente” se propõe como
exterior aos territórios de exercício da música instituída. Ele aponta para fora
de lugares musicais instituídos no contexto do mercado de práticas musicais
consolidados ao longo da modernidade ocidental.
O ambiente da livre-improvisação musical lida constantemente com o
problema de adquirir uma consistência, por mínima e efêmera que seja. Por
sua vez, tal consistência será sempre diversa daquela que caracteriza os
artefatos culturais que têm o status de “obras musicais”. Esse ambiente é da
ordem do devir, e não da história das obras musicais. Portanto, assim como
vimos com o caso da reescritura, na seção anterior, a improvisação livre
também tem seu modo particular de manter uma tensão com a noção moderna
de obra. Um dos traços vibrantes da contemporaneidade de Música Errante é
justamente sua capacidade de afirmar de modo consistente uma prática
musical completamente alheia à noção de obra, bem como à orientação
teleológica de que uma produção tenha de acabar em obra. Música errante é
música-processo, música em estado de processo, ou: música enquanto se age
música. E assim, ela se posiciona como modalidade prática que resiste aos
agenciamentos que se prestam a transubstanciar a música em outra coisa que
um fato processual, intensivo e vivenciado.
Alheia, portanto, à teleologia da obra, a Música Errante coloca o foco
sobre a música enquanto processo. A música enquanto fazer, a música
enquanto estado de produção, e não enquanto produto. É preciso ressaltar, no
entanto, o fato de, mais do que ser simplesmente alheia a esta noção de obra,
a proposta de Música Errante traça vias de desterritorialização para o

282
pensamento musical, em continuidade com as quais este pode pensar-se e
fazer-se a partir da empiria.
Como se dá o exercício de experimentação no contexto do “ambiente da
livre improvisação”? Neste ambiente as relações entre os elementos
participantes são pensadas como relações de contágio e de intermodulação
(Costa, 2016, p. 45-67). Trata-se de um tipo de situação musical que se propõe
não fixar-se num sistema abstrato de organização do material, e, assim,
manter-se esquiva com relação a territórios musicais pré-estabelecidos. Para
descrever este tipo de processo de articulação de um espaço a partir de
conexões não pré-estabelecidas, Rogério Costa faz referência ao que Deleuze
escreve acerca do assunto em Péricles e Verdi, caracterizando-o como a
consolidação de um processo que

só acumula vizinhanças, enquanto vai se desdobrando num espaço


que ele cria, na medida de seus desvios ou de suas inflexões,
procedendo por conexões que nunca são preestabelecidas, indo do
coletivo ao individual e vice-versa, do voluntário e do involuntário e
vice-versa (...)” (Deleuze, 1988, p. 48).

O processo de consolidação de um ambiente de livre improvisação


centra-se em torno do que Deleuze e Guattari (1980, p. 403) chamam de o
“problema da consistência”. Nas palavras dos autores: um pensamento do tipo
“artesão” que visa capturar forças ainda não pensadas e “não pensáveis nelas
mesmas” (Ibid., p. 422): um “artesão cósmico” (Ibid., p. 426-427). Os
acontecimentos que se passam neste plano podem ou não ganhar
consistência, por fatores diversos e que, por sua vez, são produtos da própria
situação de improvisação. O “plano”, portanto, é autopoético (Deleuze;
Guattari, 1991, p. 16; 27; 106), pois ele se transforma a partir das condições
que ele mesmo colocou em jogo. Ele se retroalimenta em loop, passando pela
escuta, e voltando transformado ao estado de som. Ele repete diferentemente,
pois no meio do caminha havia uma escuta. Assim é descrito em Música
Errante o ambiente da livre improvisação: um jogo processual que coloca em
cena e que enfrenta na prática suas próprias potencialidades e seus próprios
riscos.

2.2. O sujeito da livre improvisação é sempre um coletivo

283
Assim como o faz Silvio Ferraz, Rogério Costa também mobiliza o
conceito filosófico de ritornelo para pensar sua prática musical. Na condição de
“máquina de autonomização de conexões” (Ferraz, 2015, p. 149), como vimos
acima, o “ritornelo” é um conceito filosófico cuja operacionalidade torna
possível o mapeamento de processos de consolidação e emergência de planos
de consistência. Rogério Costa utiliza o ritornelo como modelo lógico para
pensar o próprio ambiente da livre improvisação enquanto ambiente de
interações e eventos emergentes no contexto de uma situação processual.
Ao descrever os componentes desta constelação conceitual, o autor
caracteriza a livre improvisação como uma proposta prática que entende a
música como “potência de acontecimento” (Costa, p. 2016: 4), no qual pessoas
podem se engajar de modo criativo, e segundo uma postura experimental.
“Música Errante” descreve a “música” como um dispositivo criativo,
investigativo, e que se conecta diretamente com a vida de quem a pratica. Não
por acaso, o autor lembra uma passagem específica na qual Deleuze considera
o que entende como sendo de grande importância:

que cada um, grupo ou indivíduo, construa o plano de imanência em


que leva sua vida e seu empreendimento, é a única coisa importante
(Deleuze, 1998 [1977], p.111).

Assim, procurando transpor, à sua maneira, o conceito de ritornelo para


o âmbito da criação musical mediante o dispositivo da livre improvisação,
Rogério Costa fala em favor de se situar o ato de criação em conexão com as
dinâmicas do próprio desejo agenciado a redes relacionais específicas. Daí o
convite a fazer música como alguém que agencia coletivamente um lugar no
qual se poderá experimentar um acontecimento musical (Costa, 2016, p. 1-44).
A construção desse lugar envolve um repertório de técnicas, gestos e idiomas
que um sujeito apreende e acumula ao longo do tempo de prática musical. Por
sua vez, o desejo operando em modo de livre improvisação musical procura
articular inusitadas sínteses entre esses repertórios, jogando com eles,
“raspando-os” (Ibid., p. 108), fazendo-os cruzar, tornando-os “permeáveis”,
respondendo a eles de modo crítico-criativo.

284
O autor vincula sua ideia de livre improvisação à tese de Capitalismo e
Esquizofrenia (Deleuze; Guattari, 1972; 1980) segundo a qual é preciso situar o
desejo como o sujeito do pensamento. Só há sujeito como efeito de máquinas
desejantes (Deleuze; Guattari, 1972), de modo que todo sujeito é um
agenciamento coletivo (Deleuze; Guattari, 1980). A matriz lógica de Música
Errante é uma concepção não-antropomórfica do desejo, a qual postula que o
sujeito do pensamento não é o homem, e sim as “máquinas desejantes” que
configuram a infraestrutura da subjetividade. A partir desse quadro teórico,
populações de agentes não-humanos, tais como, por exemplo, madeiras,
bronze, pele animal, cabos, silício, algoritmos etc. (em uma lista infindável de
elementos com os quais uma vida humana se encontra em relação) formam o
horizonte relacional a partir do qual se pode falar em “sujeito”. Isto implica
considerar, com relação ao sujeito que experimenta uma vivência musical, que
a relação musical pode surgir de qualquer situação: você pode batucar na
água, pinçar um varal, ou cantar numa greta. Não há material essencialmente
privilegiado para a prática musical. Há relações variáveis de acoplamento entre
máquinas desejantes.
São, portanto, esses pequenos agentes, (essas “máquinas”) que se
encontram para improvisar música, são elas que se conectam e se
desconectam, que trocam signos e energia material entre si. Portanto, à luz do
conceito de desejo entendido como fluxo articulado entre relações de
acoplamento e corte entre “máquinas desejantes” (Deleuze; Guattari, op. cit.),
os sujeitos do ambiente da livre improvisação musical são os agenciamentos
coletivos de populações de agentes humanos e não-humanos. Há uma lógica
pós-humana implicada nessa cartografia (esquizonalítica) da livre improvisação
musical.

2.3. No território, fora do território

O segundo capítulo de Música Errante coloca em cena uma concepção


do “músico e sua atuação pensados como um meio” (Costa, 2016, p. 45-67), e
desdobra o tema do ambiente da livre improvisação como resultante de
interações e trocas entre meios e os códigos que os compõem. Segundo esta
perspectiva, um ambiente se consolida a partir da inter-relação entre os

285
componentes envolvidos em um processo musical, e tal consolidação coloca
em ação uma temporalidade própria e imanente ao plano. Assim, tem-se que
um “território” é, também, e primordialmente, um plano de consistência
temporal (Costa, 2016, p. 38-44).
O conceito de território implica logicamente que cada território seja um
plano específico de configuração temporal258. A estabilidade e a flutuação
próprias a um plano de consistência musical em ato compõem-se do
cruzamento de uma diversidade de códigos (gestos instrumentais habituais,
sistemas musicais idiomáticos, etc.) que se agenciam em meios (isto é, os
músicos). Assim, um território pode se transformar, esvaecer ou emergir, não
se sabe, de antemão, o que poderá acontecer: “o caminho se faz ao caminhar”
(Ibid., p. 29).
Assim, a diferença entre uma improvisação do tipo “idiomática” e uma
“livre improvisação” é avaliada do ponto de vista do conceito de território
(Deleuze; Guattari, 1980, p. 50-55). O critério de distinção mobilizado entre
estas duas modalidades de improvisação musical diz respeito o fato de a
improvisação idiomática partir de territórios já constituídos e realizar-se
inteiramente no interior desses territórios previamente constituídos e
delimitados. Por sua vez, a livre improvisação, pode até mobilizar recursos
idiomáticos, mas os mobiliza em face de um problema específico: ela precisa
adquirir um território, precisa fazer emergir um território a partir das relações
que o ambiente da improvisação colocou em circulação.
A improvisação “idiomática”, portanto, parte de um estado de ordem e se
desenvolve a partir dele; enquanto a livre improvisação experimenta
deliberadamente passagens a estados de caos, e consolida estados de ordem,
sem deixar de estabelecer uma relação crítica com relação a estes. O autor
afirma que “os grupos de improvisação oscilam entre a territorialização e a
desterritorialização” (Ibid., p. 55), e, portanto, experimentam um estado de
deriva (Ibid., p. 105), flutuação e da passagem por entre territórios. A dinâmica
básica deste jogo consiste, portanto, em um contínuo estado de trânsito por
entre momentos ocasionais de estabilidade. Por esta razão a livre improvisação

258
A este respeito, ver a tese de que “o ritornelo fabrica tempo”, na afirmação filosoficamente
decisiva segundo a qual “não há o Tempo como forma a priori, mas o ritornelo é a forma a
priori do tempo, que fabrica tempos diferentes a cada vez” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 431).

286
é descrita por Rogério Costa como prática “nômade”: pois o praticante de
música é convidado a relacionar-se com um material musical como potencial
de variação contínua. Sugere-se ao performer que, em vez de vincular-se a
uma zona de conforto musical, experimente um exercício particular de
movimentação contínua por entre estados de consolidação de variação
musical. Nos termos da esquizoanálise, os praticantes são convidados a
construírem sua “terra” no próprio movimento de desterritorialização. Conforme
Deleuze e Guattari:

O nômade não tem pontos, trajetos, nem terra, embora


evidentemente ele os tenha. Se o nômade pode ser chamado de o
Desterritorializado por excelência, é justamente porque a
reterritorialização não se faz depois, como no migrante, nem em outra
coisa, como no sedentário (com efeito, a relação do sedentário com a
terra está mediatizada por outra coisa, regime de propriedade,
aparelho de Estado...). Para o nômade, ao contrário, é a
desterritorialização que constitui sua relação com a terra, por isso ele
se reterritorializa na própria desterritorialização. É a terra que se
desterritorializa ela mesma, de modo que o nômade aí encontra um
território (Deleuze; Guattari, 1980, p. 473).

Como veremos em detalhes na terceira parte deste capítulo, o “nômade”


é, em Deleuze e Guattari (1991, p. 60-81), um “personagem conceitual”, e,
portanto, designa não exatamente sujeitos empíricos, como por exemplo,
populações nômades atuais e históricas, mas, antes, um potencial de devir de
um corpo enquanto afetado por uma coisa “x”, a qual pode ser, por exemplo,
uma imagem, uma corrente de ar, uma posição corporal, e, no limite, qualquer
input sensorial. O que Música Errante faz é transpor este personagem
conceitual para o âmbito da prática musical.
Neste sentido, tendo como orientação de agência uma postura nômade,
a livre improvisação não é idealmente movida por alguém que se lança em um
jogo de incertezas procurando reterritorializar-se depois em escalas, técnicas,
gestos,e figuras conhecidas, mas por alguém “que se reterritorializa na própria
desterritorialização” (Ibid.). Este é o convite: manter-se nômade. Isto é,
sustentar um tipo de exercício musical no qual os campos de referências e
coordenadas estáveis da música são atravessados de modo ao mesmo tempo,
experimental, lúdico e consciente. Intensificar uma potência (musical),
sustentar esse devir.

287
2.4. Livre improvisação e percepção musical

A livre improvisação coloca em cena, portanto, um tipo particular de


situação material na qual podem ser investigadas questões relativas à
percepção musical. A este respeito, ressalta-se que a livre improvisação
funciona como um lugar privilegiado de experimentação prática de formulações
acerca da escuta musical que circulam no âmbito do pensamento musical
contemporâneo.
Musica Errante nos afirma com clareza: a livre improvisação pode operar
como uma modalidade de ação musical onde se pode experimentar novos
solfejos. O livro apresenta diferentes formulações a respeito da ideia de escuta
musical a título de “estratégias de escuta” (Costa, 2016, p. 87). Por sua vez,
tais “estratégias” podem operar como meios pragmáticos para se conduzir a
improvisação adiante, experimentar conexões possíveis e estender o devir de
um processo.
Uma vez que um dos móveis centrais da livre improvisação é o trabalho
de uma potência musical, as ferramentas teóricas que têm a escuta musical
como questão central (tais como a tipomorfologia schaefferiana, com sua
“escuta reduzida”) são mobilizadas no livro a título de ingrediente de
potencialização do próprio processo improvisativo 259. É na condição de
elemento potencializador da performance, também, que as ideias de textura,
figura e gesto, formuladas por Brian Ferneyhough são mobilizadas neste livro
(Ibid., p. 89-95).
Tal como vimos na primeira parte deste capítulo, também em Música
Errante a percepção musical é pensada menos como um exercício de
apreensão de dados sensíveis a partir de um repertório estabilizado de
estruturas musicais armazenadas na memória do ouvinte, e mais como uma
operação que corta o presente, e que se orienta enquanto “fortemente focada
no presente (...) múltipla e intensiva” (Ibid., p. 74). O modo de orientação deste
exercício, por sua vez, segue por vias multissensoriais, como afirma Silvio

259
Neste ponto, o modo de empregar a tipomorfologia shacefferiana posta em cena em Música
Errante pode ser contrastada por recepções desta proposta teórica que a posicionam como
chave de um método fenomenológico de escuta, o qual viria a revelar os sons “eles mesmos”.
A este respeito, vale contrastar o emprego desta teoria em Música Errante com o que é
trabalhado por Brian Kane em Sound Unseen: acousmatic sound in theory and practice (Kane,
2014).

288
Ferraz, citado por Rogério Costa neste contexto em que a escuta musical
aparece em seu texto como sendo

constituída de experiências sensoriais simultâneas e divergentes, da


intuição e do pensamento, que se cruzam ora ressoando umas nas
outras, ora se justapondo (Ferraz, 1998: 177 apud Costa, 2016, p. 74-
75).

Além de configurar-se como uma operação multimodal e que se


relaciona com o conteúdo atual dado na percepção sem ser necessariamente
mediada por estruturas provenientes de uma memória de longo prazo, a escuta
musical é pensada como operação que agencia um plano de consistência
próprio. Por esta razão, a Música Errante não caracteriza a escuta musical
como ação fundada em um princípio ideal estruturante que existiria em algum
lugar fora do plano material que a situação de improvisação faz emergir, e sim
como uma operação cujo princípio condutor são as dinâmicas imanentes ao
material que se encontra a soar e as modalidades de escuta mobilizadas pelos
participantes envolvidos na situação musical. A escuta é, aqui, uma ação que
segue fluxos de materialidade, tal como o carpinteiro que segue os fluxos da
madeira, a pipa que se equilibra através de correntes de ar, ou o surfista que
desliza sobre correntes de água.
O desejo aparece aqui como o elemento motor da performance musical.
Segundo o autor, o desejo é a força que “está no presente e impulsiona a
performance” (Costa, 2016, p. 77). No livro, “desejo” é o nome da força “que
„cola‟ e conecta os pontos e promove as atualizações. Ele é a síntese que
aponta para o futuro” (Ibid., p. 75). No ambiente da livre improvisação, a escuta
é assumida como sendo uma operação desejante, e, portanto, como fruto de
sínteses inconscientes e passivas (Deleuze; Guattari, 1972) que mobilizam
todo um repertório particular de imagens e experiências corporais do sujeito. A
tese aqui é a de que não existe escuta musical fora de um plano de
consistência elaborado pelo desejo, o qual, por sua vez, se articula ao longo de
uma situação particular de performance:

O músico é, no processo de livre improvisação, compositor, intérprete


e ouvinte. Ele compõe e toca ao mesmo tempo em que estabelece
caminhos de escuta. A sua escuta é fundamental e é ela que, sendo
configurada ao mesmo tempo em que se dá a performance, propicia
a ação/operação do pensamento musical. Na realidade ela é o
pensamento musical também. (Ibid., p. 112, grifo meu).

289
Reafirma-se, portanto, o ponto que vimos em nossa leitura de Silvio
Ferraz: a escuta como gênese da criação musical. No ambiente da livre
improvisação, a escuta musical é ingrediente do plano de consistência do
agenciamento musical. Neste contexto, a escuta musical é tão material quanto
uma sequência de notas, uma textura, um som, uma vez que intervém no
próprio processo de criação de uma música: “ela [a escuta] é o pensamento
musical também” (Ibid.).
Por esta razão é que o autor entende a livre improvisação como
ferramenta pedagógica de percepção musical, uma vez que o próprio exercício
da improvisação depende de uma escuta qualificada segundo critérios
específicos. A livre improvisação estimula a qualificação de modos atentos e
criativos de escuta musical, e, sobretudo, abrindo espaço para a
experimentação prática de modos não convencionais de solfejo.

2.5. Trajetos particulares

O que dizer com relação à escuta do público em face de uma situação


de improvisação musical? O que se espera do público? Espera-se uma
conduta de escuta que seja capaz de traçar e percorrer trajetos. Conforme se
pode ler na seguinte passagem

No caso do público ouvinte (...), também o ouvinte deve suprir seus


próprios significados, deve construir suas cartografias de escuta. A
escuta é ela mesma uma forma de pensamento musical que se
configura no contato do ouvinte com os eventos sonoros. Cada
ouvinte deve e pode ser estimulado em sua faculdade de
estruturação. É uma escuta não direcionada de fora, mas configurada
intencionalmente no contato do dentro com o fora: uma escuta
compositora (Ibid., p. 112-113).

Observe que aqui o ouvinte é convidado a “suprir” e não a “suprimir”


seus próprios significados. Diferentemente de abordagens teóricas que
prescrevem o exercício consciente de filtragem de possíveis associações de
significação que uma escuta pode disparar, o ambiente da livre improvisação
se posiciona da direção de acolher este repertório. E isto porque, do ponto de
vista de uma “escuta compositora” (Ibid.), o que interessa são os trajetos
possíveis de serem traçados e percorridos:

290
É importante lembrar que, durante uma performance de livre
improvisação, o ouvinte lida com a configuração de algo que está
sendo construído em tempo real e presencia o desenrolar de um
processo interativo. Ao assistir a essa conversa sonora complexa e
instável, ele tem que conectar elementos, perceber relações e
mergulhar num acontecimento que se propõe enquanto “bloco de
sensação”. O ouvinte tem que ser um cúmplice desse processo (Ibid.,
p. 113).

Portanto, no meio do ambiente da livre improvisação musical, a escuta


tem um papel ativo de componente do processo de criação em tempo real, uma
vez que ela é também aquilo que realimenta o conjunto, e que dá um futuro ao
jogo da improvisação.

2.6. Repetição, futuro e devir da performance

A relação de pressuposição recíproca entre uma nova música e uma


nova escuta é um fato amplamente abordado no pensamento musical
contemporâneo260. Ao assumir o “músico como meio”, a Música Errante
assume, não só o próprio músico como um ouvinte participante, mas também o
ouvinte como meio. Aquilo que vale para a criação musical vale também para a
escuta. Neste ponto, a escuta musical é entendida como uma operação que se
atualiza em determinadas ocasiões, e que não segue uma lógica linear. A
Música Errante caracteriza a escuta musical como algo que não se sabe
exatamente quando e onde começa, isto é, como algo que já começou, e,
sobretudo, que começa pelo meio.
E por que “pelo meio”? Reencontramos aqui uma manobra de disjunção
entre a ideia de música e a condição de objeto. A música sai desta disjunção
para ser inteiramente posicionada na dimensão do processo. “Pelo meio”
justamente porque, neste caso, trata-se de uma concepção de música na qual
a comoditificação da música (como uma “obra” ou um registro fonográfico, por
exemplo) é posta em perspectiva, para dar lugar a uma localização da
experiência musical no âmbito de acontecimentos banais e efêmeros, tais
como em um gesto, ou qualquer movimento que tenda a se repetir. A música é

260
A este respeito, vale lembrar a equação formulada por John Cage, (1961, p. 10) e que
resume a situação de forma categórica: “nova música: nova escuta” (“new music: new
listening”).

291
aqui, da ordem de uma potência de acontecimento. Deste modo, a música
pode nascer de uma situação banal e cotidiana, a qual pode, por sua vez,
tornar-se música em função da ação daquele que prolonga a situação
potencialmente musical, seja por intervenção física no fazer, seja por um ato de
escuta. A ideia de assumir o “músico como meio” tem esta consequência
lógica: se o músico/ouvinte é um meio (Costa, op. cit.), ele está inserido em um
plano de imanência material, energético e virtual, e, portanto, suas experiências
musicais são da ordem de sua capacidade de captar e intensificar
emergências, processos de consolidação, devires-música que atravessam
potencial e continuamente tanto a matéria sonora quanto a auralidade.
Deste modo, o conceito que vem para o foco da problemática relativa à
criação e escuta musical é o de repetição. Se a livre improvisação é uma
prática que se propõe em aliança com a variação contínua, com qual
modalidade de repetição ela trabalha? Se esta prática pretende passar através
de técnicas, repertórios, tópicas e idiomas instrumentais sem se fixar em
nenhuma destas instâncias, isto quer dizer que ela se presta a não repetir
algumas coisas e repetir somente outras. Isto é: não repetir estruturas fixas
fornecidas pela memória, e procurar repetir uma abertura ao futuro (Costa,
2016, p. 77-79).
De que maneiras um processo de livre improvisação acolhe o futuro? O
que é que move uma improvisação rumo ao futuro? Ou mais precisamente: o
que é que dá um futuro a uma improvisação? A estas perguntas, o livro afirma
ser “a vontade produtiva de acontecimento”, e pontua que “é essa a essência
energética da livre improvisação” (Ibid., p. 78-79). Diferentemente da vontade
de tranquilizar-se mediante a repetição de territórios (gestos instrumentais,
repertórios, peças, traços idiomáticos) estáveis, “de reiterar, de repetir o
mesmo” (Ibid.), estaria uma vontade de experimentar música como quem
experimenta um processo de criação, e de incerteza e em seu devir. Por esta
razão, o autor insiste no fato de que

na improvisação, o objetivo é a própria performance e não seus


resultados que poderão ou não ser capturados por uma gravação,
registro, análise ou sistematização posteriores (Ibid., p. 79, grifo
meu).

292
Temos aí, portanto, uma das teses principais de Música Errante: em
termos do fato musical resultante deste modo de criação, o elemento que se
repete não é uma obra acabada, mas a própria performance (Ibid., p. 75). Em
outras palavras: o que se pretende repetir não é uma instância ideal, mas a
própria disposição de relação e de agenciamento de um circuito prático de
experimentação de uma proposta de “criar condições para que processos vivos
e instáveis encontrem um terreno fértil, se instalem e proliferem” (Ibid., p. 74).
Reencontramos aqui, também, a conceituação que vimos acima acerca
do tempo musical como tempo vivido, “improvável”, não-linear, e rizomático: um
tempo em curso e em proliferação. Vejamos:

Pode-se, portanto dizer que a improvisação livre é um tipo de


pensamento maquínico em que as peças não são conjugadas uma
em função da outra (como num pensamento mecânico) e que, por
isso mesmo, o resultado sonoro de uma performance é imprevisível
como são imprevisíveis os rumos do pensamento. A improvisação,
qualquer que seja sua forma de agenciamento, é sempre voltada para
o futuro. No plano de consistência, está contida a preparação do
ambiente que depende essencialmente do passado, da história. Mas
há também, e principalmente, o devir de suas conexões. As conexões
não são um dado a priori, já que elas se estabelecem no devir da
performance (Costa, op. cit.).

Trata-se aqui de um modo de engajar a música como dispositivo prático


que torna possível um tipo particular de experimentação de processos de
conexão e consolidação que se realizam ao longo de um jogo de interações
contingentes.

2.7. A performance musical como zona autônoma temporária

A conceituação que Rogério Costa faz da prática de livre improvisação


dialoga amplamente com orientações de pensamento que centram o foco no
indivíduo comum como agente criador, e, portanto, como potencialmente
artista. O quarto capítulo de Música Errante, intitulado “Dimensões sociais,
políticas e educacionais da improvisação” tem como epígrafe uma citação do
teórico sufi-anarquista Peter Lamborn Wilson (também conhecido como Hakim
Bey), e reserva uma seção a discutir a ideia política mais conhecida deste
autor: a “zona autônoma temporária” ou “TAZ”.

293
O quadro geral deste capítulo diz respeito à caracterização da dimensão
pedagógica da livre improvisação, caracterizando esta prática como
“ferramenta para a educação musical” (Ibid., p. 81). Neste contexto, o autor
descreve a prática de improvisação musical como um laboratório para a
experimentação de um repertório variado de estratégias de escuta musical
formuladas no âmbito do pensamento musical contemporâneo261.
Ao trazer para o seu texto o tema da “zona autônoma temporária” (TAZ),
Rogério Costa ressalta a afinidade política entre a livre improvisação como
esfera de ação e conhecimento musical e a proposta conceituada por Hakim
Bey. Segundo o autor:

A relação desse programa com a proposta de livre improvisação é


evidente uma vez que esta, em princípio, se coloca à margem das
estruturas escolares, das instituições musicais conservadoras, das
hegemonias estéticas, das desgastadas e hierarquizadas formas de
concerto, das pedagogias e dos adestramentos, das sistematizações
e da mercantilização da arte (Ibid., p. 103).

E isto porque a noção de zona autônoma temporária se define por


contraste e pela tensão que ela estabelece com relação a uma esfera de
controle e mercantilização de esferas de valoração de aspectos da vida
cotidiana em esfera massiva, dentre os quais a prática e a apreciação
entendida como “artística”. A noção de TAZ é descrita mediante um
cruzamento entre o conceito de “Espetáculo” formulado por Guy Debord (1967)
e o de “Máquina de Guerra Nômade” formulado por Deleuze e Guattari (1980),
e proposto como uma noção que se situa no ponto nevrálgico da tensão entre
Espetáculo e ação revolucionária262, ou, nos termos de Deleuze e Guattari
(1980, p. 434-527), entre dois modos de experiência do pensamento: o
pensamento configurado segundo o modelo do “Estado” e o pensamento
“nômade”.
Assim, o grande problema relativo a uma TAZ é a capacidade de
sustentar uma ação até o ponto em que intervém um mecanismo de poder que,
com sua violência, vem retificar a ação de modo a convertê-la em algum signo
ou valor para o Espetáculo/Mercado. Uma TAZ, por sua vez, é explicitamente

261
Ver, a este respeito, a leitura cruzada que Costa faz de propostas teóricas dos compositores
Alain Savouret e Brian Ferneyhough com relação à escuta e à análise musical (Ibid., p. 87-98).
262
Ver Bey, 1991, p. 40.

294
formulada como uma operação que não se realiza para o Espetáculo, mas
contra ele.
Segundo Guy Debord, o “Espetáculo” é o nome do movimento de
conservação do mundo estabelecido, e, portanto, designa a paixão da
normopatia e do conservadorismo263. Em contraste ao “Espetáculo”, o conceito
de TAZ refere-se a um possível espaço de manobra no interior da rotina do
controle. Sua forma ideal é a de uma ocupação clandestina e temporária que
desaparece a cada vez que é codificada, e que “brotará novamente em outro
lugar, novamente invisível, porque indefinível pelos termos do Espetáculo”
(Bey, 1991, p. 40). Apoiado nesta noção de ação política, Rogério Costa
caracteriza a livre improvisação idealmente como

Um território livre em devir constante, socializado, autônomo,


libertário, democrático e anárquico. Nele não há lugar para
propriedade privada dos meios de produção, não há sociedade de
direitos autorais, não há mistificação de competências nem
sacralização e fetichização da obra de arte ou do artista. Não há
sistemas fechados ou poderes estabelecidos. Nele todos são
compositores e intérpretes (...) e participam de uma celebração
festiva e criativa. (...). [A livre improvisação] é uma proposta de
socialização do fazer artístico. (Costa, 2016, p. 104).

O conceito de “zona autônoma temporária” posiciona-se, portanto, a


partir do plano problemático configurado em Mil Platôs, especificamente no que
diz respeito ao jogo agonístico que este livro descreve entre dois modos de
conhecimento e dois modos de ação política: o “aparelho de captura do
Estado” (e do Capital) e a “máquina de guerra nômade”. Para compreender
melhor a dimensão de conflito entre establishment epistêmico-político e a
possibilidade de alguma ação crítica no interior dessa esfera, realizamos a
seguir uma leitura do texto de Deleuze e Guattari intitulado “Tratado de
Nomadologia”

263
“O Espetáculo é a conservação da inconsciência na mudança prática nas condições de
vida” (Debord, 1967, p. 7).

295
Parte 3

O pensamento nômade

296
Introdução: a imagem do pensamento, e além

A conceituação de um pensamento nômade aparece no livro Mil Platôs:


capitalismo e esquizofrenia, de Deleuze e Guattari. Falar deste livro nunca foi
uma tarefa fácil, pois este coloca em jogo, na própria forma do texto, um
desafio lógico que o leitor terá de superar. Um desafio que é como uma
armadilha: o livro estrutura-se mediante oposições binárias entre noções
abstratas. E, no entanto, o que se espera do leitor é a compreensão, não do
que cada um dos termos postos em oposição quer dizer, mas de um jogo de
fricção, de passagens, de conversões, de modulação entre os termos postos
em relação. Esta aí o pós-estruturalismo de Deleuze e Guattari: no intervalo
entre quaisquer termos postos em oposição binária. Deleuze e Guattari não
acreditam em nenhuma essência. Tudo é processo. E esta é a primeira lição do
pensamento nômade.
O conceito de pensamento nômade relaciona-se diretamente com uma
das tópicas que atravessam a filosofia deleuziana do começo ao fim: o
problema da “imagem do pensamento”. A expressão “imagem do pensamento”
designa um quadro problemático elaborado por Deleuze de modo explícito
desde Nietzsche e a Filosofia (1962) até O que é a Filosofia? (1991), passando
por dois livros – Diferença e Repetição (1968) e Mil Platôs (1980) – que
ganharam ampla influência no campo da pesquisa em diversas áreas das
ciências e das artes. Esta expressão diz respeito ao conjunto de pressupostos
implícitos (Deleuze, 1968: 169-217) que orientam uma enunciação qualquer,
seja ela a de um texto filosófico, uma proposição política, ou mesmo uma fala
cotidiana. Trata-se da parte impensada, não-representada no pensamento,
mas que no entanto, opera de modo configurador, condicionando o próprio ato
do pensamento, e, portanto, o próprio campo de possibilidades daquilo que
pode ser pensado.
O terceiro capítulo de Diferença e Repetição (1968, p. 169-217) é
esclarecedor a este respeito. Este texto caracteriza a noção de “imagem do
pensamento” mediante a descrição de oito pressupostos que formam o
mecanismo lógico da representação. Segundo Deleuze, tal axiomática arrasta
todas as noções com as quais a Filosofia usualmente lida (tais como, por
exemplo, as noções de “verdade”, “sentido”, “problema”, e “conceito”)

297
posicionando-as em conformidade com sua economia de possíveis. Com esta
noção, portanto, Deleuze posiciona sua crítica filosófica em um nível
axiomático, colocando em discussão os pressupostos implicitamente
assumidos por todo enunciado que pretende dizer algo a respeito do
pensamento. Em que consiste o ato de pensar? O que está em jogo nesse ato?
Deleuze detecta o modo artificioso pelo qual a ideia de um pensamento
“legítimo” em filosofia é inteiramente contaminada por uma “visão moral do
mundo” (Ibid., p. 166) que se infiltra no discurso filosófico. Por esta razão, sua
operação crítica o conduz à reivindicação de um “pensamento sem imagem”
(Ibid., p. 173; 192; 217; 354-355) – o que, neste livro, refere-se a um
pensamento capaz de se exercer desinvestido de uma visão moral que fornece
uma imagem prévia do que significa pensar. Um pensamento em estado de
improvisação, portanto. Para o filósofo, tal reivindicação forma a condição
mediante a qual o pensamento filosófico pode relacionar-se como a
diferença264. Assim, a tarefa de qualquer filosofia que se preze consistiria em
realizar uma crítica sistemática das imagens de pensamento:

em vez de se apoiar na Imagem moral do pensamento, ela (a filosofia


isenta de pressupostos de qualquer espécie) tomaria como ponto de
partida uma crítica radical da Imagem e dos “postulados” que ela
implica. Ela encontraria sua diferença ou seu verdadeiro começo não
num acordo com a Imagem pré-filosófica, mas numa luta rigorosa
contra a Imagem (Deleuze, 1968, p. 172-173).

Mais tarde, em O que é a Filosofia? (1991) ficaria claro que não se trata
de supor um pensamento não contaminado por nenhuma imagem, mas de
propor o fazer filosófico como uma crítica sistemática das imagens de
pensamento. Neste livro, a noção que surge traduzindo e englobando em si a
ideia de imagem do pensamento é a de plano de imanência (Ibid., p. 38-59).
Assim, tem-se que cada pensamento supõe, reproduz, ou constrói um plano de
imanência sobre o qual e ao longo do qual ele (o pensamento) se exerce. O

264
O problema central de Diferença e Repetição consiste em avaliar as condições para um
conceito de diferença formulado fora do que Deleuze chama de “quádruplo cambão da
representação”, no qual “só pode ser pensado como diferente o que é idêntico, semelhante,
análogo e oposto; é sempre em relação a uma identidade concebida, a uma analogia julgada, a
uma oposição imaginada, a uma similitude percebida que a diferença se torna objeto de
representação” (Ibid., p. 180). Segundo o filósofo, “o mundo da representação se caracteriza
por sua impotência em pensar a diferença em si mesma” (Ibid.).

298
plano de imanência é vital, pois é com ele que se exerce o que neste livro
Deleuze define o ato de pensar como o ato de “afrontar o caos”265. Assim, não
se trata de negar a imagem, mas de saber com quais ferramentas e elementos
alguém afronta o caos.

Assim, a questão do pensamento passa a ser a de avaliar, caso a caso,


com quais ferramentas e segundo quais vínculos um pensamento se orienta de
modo a enfrentar o seu próprio limite imanente266. No meio do caminho entre
Diferença e Repetição e O que é a Filosofia? Há um livro que trabalha
largamente com a experimentação prática de imagens do pensamento: Mil
Platôs. Neste livro, o problema em questão é desdobrado através de um
quadro referencial diverso, bem como através de estratégias expressivas
diversas, veiculando no próprio modo de escrita e no tipo de leitura que ele
propõe a tese de que pensar é afrontar o caos mediante articulação de um
plano de consistência.
E é neste livro que se encontra a formulação do pensamento nômade
como desdobramento conceitual do problema da imagem do pensamento. No
texto “Tratado de nomadologia”, Deleuze e Guattari (1980, p. 434-527)
descrevem a figura do nômade a partir de alguns relatos históricos e literários,
mas o que se encontra em cena é uma operação mais específica, a saber, o
posicionamento do nômade como um personagem conceitual (Deleuze;
Guattari, 1991, p. 60-81) que opera face aos modelos de representação que
regem o ato de pensar.
Neste texto, conforme o vocabulário dos próprios autores, os casos
empíricos de nomadismo elencados no texto apenas “atestam” os princípios
265
“O que define o pensamento, as três grandes formas de pensamento, a arte, a ciência e a
filosofia, é sempre afrontar o caos, traçar um plano, esboçar um plano sobre o caos (Deleuze;
Guattari, 1991: 186); Por sua vez, com relação à noção de “caos”: “Define-se o caos menos por
sua desordem que pela velocidade infinita com a qual se dissipa toda forma que nele se
esboça (...) [o caos] é uma velocidade infinita de nascimento e de esvaescimento” (Ibid., p.
111-112).
266
Em ambos Mil Platôs e O que é a Filosofia? a noção de “Caos” é posicionada como sendo,
simultaneamente, uma realidade produtiva e anti-produtiva. No texto Do ritornelo, por exemplo,
o “caos” aparece como um limite contra o qual o pensamento precisa articular um revide, de
modo a poder experimentar uma identidade, e não um colapso. O tema do limite imanente ao
próprio pensamento é um dos tópicos constantes na filosofia deleuziana desde Diferença e
Repetição, e a noção de caos relaciona-se com este problema tecendo um vínculo direto entre
limite do pensamento e “velocidade infinita” (Deleuze; Guattari, 1991, p. 112).

299
que caracterizam a ação nômade. O nômade é aí uma figura de pensamento
que diz da operação de abertura de um espaço de manobra construído em
uma relação de exterioridade (Deleuze; Guattari, 1980, p. 434-527) com
relação a um regime de pensamento marcado pelas formas da totalização, e da
interioridade – a forma do “um” (Ibid.). Assim, este personagem conceitual é
definido em relação a uma figura antagonista. Pois, se o nômade amplifica ou
intensifica um vetor de desterritorialização, tal desterritorialização se opera em
relação a quais territórios?

3.1. Contra o dualismo, em favor das passagens

O “nômade” tem como antagonista outro personagem: o “sedentário”


(Ibid.). O sedentário é aquele cujo pensamento reproduz uma imagem ou uma
forma específica de pensamento, a qual Deleuze e Guattari chamam de “forma-
Estado” (Ibid.). Em Mil Platôs a descrição do nômade (assim como a descrição
de todos os outros conceitos apresentados neste livro) se dá mediante um jogo
de oposições e contrastes. Por esta razão, a primeira dificuldade que se
apresenta consiste em evitar a leitura dualista.

Tal jogo de oposições não serve a um dualismo entre instâncias


estanques, e sim, a funcionar como um meio instrumental para que se possa
chegar ao que interessa: os acontecimentos que se passam nas zonas
intersticiais entre os polos postos em oposição. Com relação ao procedimento
estratégico de disposição de dois termos postos em oposição, os autores
afirmam na introdução de Mil Platôs que

Invocamos um dualismo para recusar outro. Servimo-nos de um


dualismo de modelos para atingir um processo que se recusa todo
modelo. É necessário a cada vez a intervenção de corretores
cerebrais que desfaçam os dualismos que não quisemos fazer e
pelos quais passamos (Deleuze; Guattari, 1980, p. 31).

Portanto, qualquer dualismo maniqueísta seria insuficiente como modo


de leitura do que se passa neste livro. No caso, então, do personagem
“nômade”, o problema é o das possíveis conversões, passagens, capturas,
contágios, pelos quais um processo nômade pode se tornar um objeto do
modus operandi do “aparelho de Estado”. Assim, o que interessa é o espaço

300
que se abre no interior de um sistema e que torna possível uma passagem. Daí
um dos traços característicos mais elementares deste personagem conceitual:
ele abre um espaço de manobra, opera uma “nomadização” (Ibid., p. 477-478).
O nômade opera uma abertura e uma desterritorialização com relação ao
espaço no qual vive o “sedentário”. Portanto, o nômade não é nada em si
mesmo. Só há nômade enquanto operacionalidade, na medida em que
“nomadiza”. Sua existência é exclusivamente pragmática.

3.2. Duas modalidades epistêmicas: espaço nômade e espaço sedentário

Conforme se lê em Mil Platôs, a diferença entre um pensamento de tipo


nômade e um de tipo sedentário consiste, basicamente, na maneira de supor a
noção de espaço, bem como no modo de ocupar e habitar um espaço. A
descrição por contrastes coloca em cena as seguintes ideias: o nômade se
distribui em um espaço; o sedentário, por sua vez, distribui o espaço. O
sedentário ocupa um espaço de modo a medir sua extensão, segmentá-lo, nele
se instalar e criar raízes. Por sua vez, o nômade vive o espaço como uma
dimensão que se produz ao longo do movimento, o espaço é coincidente ao
próprio movimento e, sobretudo, maleável, transformável em função das
variações intensivas que emergem ao longo do trajeto.
No texto, o modelo epistemológico do “Estado” caracteriza-se por
reproduzir e atualizar um modelo geométrico do tipo euclidiano, supondo o
espaço como uma entidade abstrata e independente do que se passa nele. O
espaço, nômade, por sua vez, define-se justamente pelas relações que se
passam nele. Além disso, o modelo sedentário caracteriza-se também por
replicar o modelo aristotélico do hilemorfismo, no qual as coisas existem como
resultantes da ação de uma forma abstrata e inalterável sobre uma matéria.
Segundo este modelo, formas são ativas e matérias são passivas, de modo
que as coisas que existem são resultantes da ação de uma causa formal
abstrata que age como molde de uma matéria inerte e homogênea. A “forma-
Estado” é caracteriza como sendo carregada de pressupostos filosóficos
transcendentes, tais como, por exemplo, o eidos, o hilemorfismo, o espaço
euclidiano, o cogito, enfim: trata-se da forma da representação em geral. Na
condição de axiologia epistemológica, portanto, a “forma-Estado” postula

301
ambas as noções de espaço e forma como entidades abstratas que
permanecem incólumes ao dinamismo material. A ontologia do Estado é o da
conservação, da forma sedimentada, da rigidez e da ortodoxia. Para tal, ela
precisa subtrair artificiosamente toda dimensão ativa da matéria, de modo que
esta só é pensada como res extensa ou objeto amortecido. Assim, a ontologia
de Estado funda-se sobre a forma do Ser ideal e transcendente, da
representação, da unidade e da interioridade.
Em face da estabelecida, altamente influente e replicável forma da
representação, Deleuze e Guattari elaboram um personagem conceitual com
seus traços característicos. Assim, se o modelo de ciência do Estado é
“teoremático” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 447-463), baseando-se em um
espaço homogêneo e abstrato, um espaço diverso há de ser produzido através
de um modo particular de agenciar as linhas de força em um espaço exterior
aos limites lógicos da representação. Do ponto de vista epistemológico, por
exemplo, e com relação ao hilemorfismo, uma “máquina de guerra nômade”
(Ibid., p. 478; 501; 518; 521-524) consistiria na produção de um espaço vetorial
no qual as formas são moduláveis por forças contingentes: o espaço emerge
como efeito de acontecimentos que se dão junto ao movimento permanente de
uma matéria heterogênea. Portanto, em vez de ser pressuposta como dada de
antemão, a “forma” é algo que emerge como resultante do jogo entre um
material e forças que operam sobre ele. No espaço produzido mediante uma
operação nômade, os conceitos de “espaço” e “forma” dizem de um estado de
coisas primordialmente plástico. A contingência, a particularidade e a diferença
reinam neste modelo epistemológico. Espaço e forma emergem no curso de
um processo, e compõem como malhas nas quais todos os componentes são
acontecimentos, e não objetos, como enfatizou Tim Ingold (Ingold, 2011).
Deste modo, o trajeto nômade é uma questão que diz respeito mais à
intensidade que à extensão. Em seu sentido conceitual, o nomadismo não diz
respeito ao movimento físico extensivo, isto é, ao fato de haver um
deslocamento físico de um ponto a outro em um espaço que permanece
essencialmente o mesmo. Por exemplo, diariamente uma quantidade
significativa de turistas se desloca diariamente ao longo da superfície da Terra,
mas esse deslocamento não necessariamente implica nomadismo, do ponto de
vista do conceito. O simples deslocamento físico não implica nomadismo. Na

302
condição de personagem conceitual, o “nômade” expressa um deslocamento
em intensidade, razão pela qual Deleuze e Guattari falam em nomadismo como
algo que pode ser experimentado mesmo sem que um corpo saia do lugar
(Deleuze; Guattari, 1980, p. 173). Segundo essa perspectiva, portanto, mais do
que deslocamento no espaço, é preciso que as próprias condições do espaço
sejam deslocadas, que o espaço se transforme, que o próprio regime de
sentido e valor se transforme. O nomadismo é, assim, primordialmente
intensivo, e diz respeito ao pensamento, e mais precisamente, à imagem do
que significa pensar.

3.3. O modo nômade

Ao longo do trajeto do nômade deleuzo-guattariano, a paisagem que se


transforma é a da imagem do pensamento. Por esta razão o nomadismo é
posto em cena no texto como um problema relativo também à epistemologia.
Neste ponto, o modo nômade é posicionado como um tipo de paradigma
distinto do paradigma do “Estado”. O texto contrasta ciências oficiais, “de
Estado”, e ciências menores, as quais se distinguem justamente pelo ethos que
inspiram. É assim que, segundo o texto, ciências de “Estado” distinguem-se de
ciências “nômades”: pelo ethos, isto é, pelo fato de uma tender mais à
conservação e à garantia de resultados previstos, e de outra tender mais à
elaboração problemática e ao experimentalismo.
Mais uma vez: não há um lado necessariamente “bom” e outro “mau” –
ambas comportam os seus próprios riscos, seus próprios problemas. Do ponto
de vista desta lógica, interessa que o paradigma da “ciência nômade” (Ibid., p.
448-455) é posicionado como sendo, mais que um “lado de fora” do “aparelho
de Estado”, uma pura forma da exterioridade267. Uma “potência extrínseca”
(Ibid., p. 438) caracteriza idealmente o modo nômade de pensar e agir. Trata-
se aí do contraste entre vetores: um vetor centrífugo e um vetor centrípeto,
ambos atravessando o psiquismo humano – como no filme em que o
protagonista tem de fazer a escolha entre, em uma mão, a pílula vermelha, na

267
“a máquina de guerra é exterior ao aparelho de Estado” (Ibid.: 464). Segundo os autores, a
exterioridade da máquina de guerra é atestada pela etnologia, pela etnologia, e pela “noologia”,
isto é, sobre o estudo das imagens que o pensamento elabora acerca de si mesmo (Ibid., p.
461-464).

303
outra, a azul – cada qual com uma proposta diferente com relação à
experiência do conhecimento, e ao processo de problematização da
“verdade”268. O nômade é um conceito filosófico de valência epistemológica, e
relaciona-se diretamente com problemas filosóficos tão tradicionais quanto
“conhecimento” e “verdade”.
Daí o “nomadismo” dizer respeito à formulação de problemas, fazendo
eco às teses fundamentais de Deleuze acerca da relação entre sentido e
verdade, e segundo as quais “a verdade é tão somente o resultado empírico do
sentido”. Retornemos, por um momento, ao tempo de Diferença e Repetição:

Toda vez que uma proposição é recolocada no contexto do


pensamento vivo, evidencia-se que tem exatamente a verdade que
merece de acordo com seu sentido, a falsidade que lhe cabe de
acordo com os não-sentidos que ela implica. Do verdadeiro, temos
sempre a parte que merecemos de acordo com o sentido do que
dizemos. O sentido é a gênese ou a produção do verdadeiro e a
verdade é tão-somente o resultado empírico do sentido (Deleuze,
1968, p. 200).

É neste sentido que, do ponto de vista epistemológico, o nômade é o


personagem conceitual que encarna a hipótese de uma ciência eminentemente
experimental. Diferentemente da orientação à manutenção da stasis, do
garantismo, do convencionalismo e da interioridade característicos da
epistemologia “de Estado”, o personagem nômade é movido por um ethos
experimental. Sua operacionalidade consiste em fazer o pensamento tender ao
seu próprio limite, “desterritorializar” o pensamento e experimentar o que vier
no processo. Trata-se, portanto, do ponto de vista epistemológico, de um
pensamento mais interessado nas irregularidades e variações do que nas
constantes. Interessa o que emerge.

3.4. Não há saber que não seja poder

Neste texto de Deleuze e Guattari, a distinção entre os dois paradigmas


postos em contraste não é unicamente lógica: trata-se de uma distinção entre
duas políticas do pensamento. Aqui, o problema da imagem do pensamento se

268
As imagens de pílulas vermelha e azul fazem referência à célebre cena do filme The Matrix
(1999) em que é proposta ao protagonista a escolha entre dois modos diversos de
experimentação do real.

304
apresenta segundo a seguinte constatação: há uma forma-Estado que inspira
uma certa imagem do pensamento. Tal constatação assenta-se sobre
evidências deixadas na história do pensamento ocidental, nas quais se pode
constatar, por exemplo, uma cumplicidade entre filosofia e Estado, na qual
Estado e Razão são postulados como uma única e mesma coisa269. É conta tal
cumplicidade que a proposição de um pensamento nômade se insurge,
recusando as investidas de pretensa onipresença e universalidade da forma-
Estado.
No “Tratado de nomadologia” (Deleuze; Guattari, op. cit.), a “forma-
Estado” é descrita como uma lógica que se instala no seio de um processo
psíquico, operando como base axiomática de um processo de individuação.
Neste ponto, o próprio “Estado” é uma imagem do pensamento que distribui
modos de valorar, fazendo com que os indivíduos desempenhem um
pensamento conforme sua imagem. O problema aí, em um nível mais
fundamental, é o da lógica da representação em seu exercício de absorver tudo
sob a forma de uma interioridade orgânica, com limites definidos, fechada
sobre si mesma e operando segundo um senso comum. Neste ponto, a forma
do Estado aparece como continuidade da Forma do sujeito. Esta é, aliás, uma
das tópicas mais gerais da esquizoanálise: há uma homologia entre sujeito e
estado270.
A partir daí, o problema posto por Deleuze e Guattari é o avaliar
condições segundo as quais se pode subtrair o pensamento do modelo lógico
de Estado. Neste ponto, o que interessa são acontecimentos que dispõem um
processo exterior à forma-Estado, contanto que este processo seja capaz de
conjurar continuamente a emergência das formas da representação. Neste
ponto, o texto refere-se a um contraste entre um paradigma científico centrado
em sólidos e um paradigma “hidráulico” (Ibid., p. 447; 449; 481) centrado em

269
A este respeito, ver, por exemplo, os “Princípios da filosofia do Direito” de Hegel (1997
[1820]), onde o Estado é postulado como “ideia moral objetiva e liberdade concreta” (Ibid., p.
216-225).
270
Razão pela qual uma noção como, por exemplo, a de “lugar de fala” se mostra problemática,
pois o poder instituído do Estado e do Capital são os primeiros atores sociais interessados em
saber quem você é, de onde fala e quais são seus interesses. Este fato torna-se
particularmente explícito no âmbito da comercialização de dados pessoais por parte de
empresas que gerem redes sociais. Uma elaboração mais detalhada desta problemática entre
posição de sujeito e manutenção do mercado capitalista, ver Signos, Máquinas, Subjetividades,
de Maurizio Lazzaratto (2014).

305
fluxos de materialidade e nas relações de força e modulação nas quais os
fluxos se inserem. Conforme afirmam os autores, sair da forma-Estado implica
necessariamente exilar-se de um paradigma onto-epistemológico hilemórfico
em direção a um modo de conhecimento que se coloque a seguir fluxos de
materialidade. Neste paradigma, não há material puramente extensivo, toda
coisa é uma “coisa-fluxo” (Deleuze, Guattari, 1980, p. 447), isto é, um material
agitado por fluxos de força. No limite, este paradigma hidráulico convida a
pensar o mundo como uma realidade na qual só existem fluxos, e o que
chamamos de “coisas” são estados ocasionais da matéria, que aparecem como
tal segundo um ponto de vista mais ou menos medíocre.
O espaço nômade se cria, portanto, como uma exterioridade em relação
ao aparelho de Estado, ao mesmo tempo em que se mantém conjurando a
emergência de um agente supostamente central e legitimado a totalizar o
processo em curso sob a forma de uma unidade orgânica. Contra a lógica da
representação, a lógica do espaço nômade é a do “rizoma” (Deleuze; Guattari,
op. cit.). É neste sentido que uma das fórmulas que dizem desta lógica é a “n-
1”, isto é, a multiplicidade sem agente centralizador e sem unidade total
homogênea.
A fórmula “n-1” refere-se ao que vem a ser um rizoma em termos
conceituais: uma multiplicidade da qual o uno – a unidade, a totalização – é
subtraído. O espaço nômade é descrito com os traços que definem também o
conceito de rizoma, e, portanto, caracteriza-se pela manutenção da
heterogeneidade de cada um de seus componentes, bem como a imanência
destes e o fato de cada componente ser imprescindível. No rizoma (isto é, um
sistema a de multiplicidades a n-1) não há o privilégio de um todo
supostamente maior que a soma das partes. Portanto, um espaço nômade é
um plano de imanência, um modo de se orientar no pensamento, um modo de
afrontar o caos, sem que se recorra às facilidades simbólicas e transcendentes
próprias à zona de conforto habituais da forma-Estado. Ajustar-se à forma-
sujeito é ajustar-se à forma-Estado, e assim, replicar um modelo axiomático
pré-estabelecido. O nômade, por sua vez, só existe ao instaurar uma
axiomática própria. O que faz um nômade é um nomos particular.

306
3.5. Seguir os fluxos

No tratado de nomadologia, a tese espistemológica de Deleuze e


Guattari compõe-se da proposição segundo a qual

há ciências ambulantes, itinerantes, que consistem em seguir um


fluxo num campo de vetores no qual singularidades se distribuem
como outros tantos „acidentes‟ (problemas)” (Deleuze; Guattari, 1980,
p. 461).

Portanto, coloca-se em cena um modelo de conhecimento que, em vez


de exercitar-se orientado por um conjunto normativo de pressupostos fundados
em categorias estanques e ortodoxas de uma ciência “oficial” ou “régia”,
propõe-se a assumir um “modelo hidráulico” (Deleuze; Guattari, op. cit.) do
conhecimento, cuja sugestão metodológica elementar é a de seguir os fluxos
de materialidade. Como vimos acima, a ontologia deleuzo-guattariana
considera as “coisas” como fluxos, ou mais precisamente, “coisas-fluxo” (Ibid.,
p. 447). Deste modo, o modelo de conhecimento de uma “ciência nômade” é
caracterizado como sendo “turbilhonar” (Ibid.), operando “num espaço aberto
onde as „coisas-fluxo‟ se distribuem, em vez de distribuir um espaço fechado
para coisas lineares e sólidas” (Ibid.).

Conforme os autores, essa epistemologia orientada ao caso particular –


essa modalidade de ciência “excêntrica” (Ibid., p. 446) – consiste na formulação
de problemas em função da experimentação prática de especificidades de cada
caso:

o modelo é problemático, e não mais teoremático: as figuras só são


consideradas em função das afecções que lhes acontecem, secções,
ablações, adjunções, projeções. Não se vai de um gênero a suas
espécies por diferenças específicas, nem de uma essência estável às
propriedades que dela decorrem por dedução, mas de um problema
aos acidentes que o condicionam e o resolvem. Há aí toda sorte de
deformações, transmutações, passagens ao limite, operações onde
cada figura designa um "acontecimento" muito mais que uma
essência: o quadrado já não existe independente de uma quadratura,
o cubo de uma cubatura, a reta de uma retificação. Enquanto o
teorema é da ordem das razões, o problema é afectivo e inseparável
das metamorfoses, gerações e criações na própria ciência (Ibid., p.
447-448).

307
Assim, os autores detectam a existência de uma zona de conflito
epistemológico, na qual o modelo da ciência “régia” tende a traduzir todo o
elemento problemático de uma investigação científica em elemento
“teoremático” (Ibid., p. 447). Neste ponto, aquilo que constitui ponto
problemático em um paradigma pode ser traduzido através da codificação feita
em função de constantes e universais previstas na axiomática de outro
paradigma. No caso da “forma-Estado”, os autores entendem tratar-se de um
modelo científico que se assenta sobre o modelo dos sólidos (Ibid.), o qual
conduz à legibilidade do mundo segundo a ótica da representação, e portanto,
segundo os autores, uma perspectiva sedentária 271. Para Deleuze e Guattari, o
exercício de seguir os fluxos de materialidade, acompanhar as irregularidades,
as variações, os acidentes, as especificidades de uma realidade fluida
comporta seus próprios riscos, mas torna possível, em contrapartida, a
apreensão daquilo que permanece impensado do ponto de vista da
formalização régia: um real que flui, que escoa, que escorre, e que comporta
elementos que transbordam e que permanece incógnito do ponto de vista da
lógica da identidade.

3.6. “Entre dois fogos”: os fenômenos fronteiriços

Neste ponto, o problema da relação conflitante entre as duas


modalidades de conhecimento e ação aqui descritas é posto em termos de
formalização. As operações de tradução que o modelo de ciência “régia” realiza
a partir da vertente experimental e nômade no interior da comunidade científica
vêm para o primeiro plano:

É que as duas ciências diferem pelo modo de formalização, e a


ciência de Estado não para de impor sua forma de soberania às
invenções da ciência nômade; só retém da ciência nômade aquilo de
que pode apropriar-se, e do resto faz um conjunto de receitas
estritamente limitadas, sem estatuto verdadeiramente científico, ou
simplesmente o reprime e o proíbe (Ibid., p. 448).

271
“É todo esse movimento que a ciência regia se esforça por limitar, quando reduz ao máximo
a parte do „elemento-problema‟, e o subordina ao „elemento-teorema‟” (Ibid., p. 448).

308
Tal conversão é posta no texto como uma condição fisiológica da ciência
“régia”. Tal condição demanda a urgência de um programa científico mais
centrado no elemento do teorema do que do problema. A este respeito, a
própria noção de problema torna-se a ferramenta, ou mais precisamente, a
arma (Ibid., p. 491) de uma epistemologia nômade. Na condição de “arma” ou
de componente de uma “máquina de guerra” nômade, a ideia epistemológica
de problema é descrita pelos filósofos como a mediação material a partir da
qual o pensamento nômade age. Conforme o texto, o elemento do problema é
traço característico do modo nômade, e é justamente o elemento a ser
neutralizado no modelo do Estado. Ao comentar, por exemplo, a tensão entre
o modo de Arquimedes praticar geometria e a necessidade de uma geometria
menos orientada ao jogo experimental “intuicionista” ou “construtivista” de
formulação de problemas (Ibid., p. 448), e mais orientada à formulação um
modo geométrico baseado em teoremas e categorias estanques, Deleuze e
Guattari consideram que

essa ciência arquimediana, essa concepção da ciência, está


essencialmente ligada à máquina de guerra: os problemata são a
própria máquina de guerra, e são indissociáveis dos planos
inclinados, das passagens ao limite, dos turbilhões e projeções (Ibid.).

Assim, tem-se que o campo epistemológico é um campo de tensão entre


pelo menos dois modos básicos de experimentar e praticar a produção de
conhecimento. De um lado, o comodismo sedentário do Estado, que
retroalimenta a produção de um conhecimento produzido a partir de uma base
axiomática e metodológica estabelecida; e de outro, um modo de caça, de
espreita, de atenção ao caso particular e ao acontecimento vivido, às
flutuações da matéria-fluxo e da intuição, aos movimentos “aberrantes”
(Lapoujade, 2015) da diferença fora de qualquer quadro lógico de
representação da identidade. Por esta razão é que Deleuze e Guattari afirmam
que “a máquina de guerra se projeta num saber abstrato, formalmente diferente
daquele que duplica o aparelho de Estado” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 448).
O nomadismo diz respeito, portanto, a um modo de atualização do ato
de pensar que se produz fora do registro da identidade, porque exterior ao
dispositivo de representação. Trata-se da atualização de um pensamento

309
orientado ao particular, e que, ao mesmo tempo, é produzido desde dentro de
um ambiente epistemológico e social institucionalizado e codificado.
Cumpre ressaltar que o pensamento nômade não existe como uma
espécie de pensamento ou ação supostamente pura e independente da força
da identidade, da representação do hilemorfismo, etc. Não se trata, aqui, de
romantizar a categoria do nômade, e sim de uma política ativa do pensamento.
Trata-se de um pensamento que se faz construindo um espaço próprio, exterior
ao regime majoritário de conhecimento, de ação, de participação, de vida em
sociedade, de ética, enfim, trata-se, ainda, da busca por “um pensamento sem
uma imagem prévia do que significa pensar”. Trata-se de conjurar o retorno
automático e insistente de pressupostos que compõem a imagem do
pensamento característica do modelo da identidade e da representação, como
condição de produção de uma imagem própria ao longo do processo de
experimentação.
É neste sentido que Deleuze e Guattari tratam do “cientista nômade”
como aquele que habita e que age em um espaço intersticial, aquele que opera
“entre dois fogos”:
É como se o "cientista" da ciência nômade fosse apanhado entre dois
fogos, o da máquina de guerra, que o alimenta e o inspira, e o do
Estado, que lhe impõe uma ordem das razões (...). Por isso, o mais
importante talvez sejam os fenômenos fronteiriços onde a ciência
nômade exerce uma pressão sobre a ciência de Estado, e onde,
inversamente, a ciência de Estado se apropria e transforma os dados
da ciência nômade (Ibid., p. 448-449).

Neste ponto, o jogo de oposições torna-se mais específico: o nômade é


aquele que abre um espaço de manobra e de exterioridade em relação a um
regime de pensamento. A criação desse tipo de espaço supõe, por sua vez, um
novo empirismo, traduzido em termos de experimentação da materialidade que
tem como segunda fórmula, além de “n-1” (como vimos anteriormente), a de
“seguir o fluxo de matéria” (Ibid., p. 462), e, portanto, de sintonizar o
pensamento ao escoamento de um real em que as “coisas” fluem através de
relações de modulação272.

272
“Seria preciso opor dois tipos de ciências, ou de procedimentos científicos: um que consiste
em "reproduzir", o outro que consiste em "seguir". Um seria de reprodução, de iteração e
reiteração; o outro, de itineração, seria o conjunto das ciências itinerantes, ambulantes (...)”
(Ibid., p. 460-461).

310
3.7. Phylum maquínico

É neste contexto que aparece do modo decisivo a enigmática noção


frequentemente mencionada por Guattari, de “phylum”, isto é, a materialidade
como fluxo variável. Se o pensamento nômade caracteriza-se pela sugestão de
“seguir a matéria-fluxo” como indicação de método, tal sugestão é definida em
relação a esta noção de materialidade como “phylum maquínico”:

o phylum maquínico é a materialidade, natural ou artificial, e os dois


ao mesmo tempo, a matéria em movimento, em fluxo, em variação,
como portadora de singularidades e traços de expressão. Daí
decorrem consequências evidentes: essa matéria-fluxo só pode ser
seguida (Ibid., p. 509).

Assim, o cientista nômade é um tipo particular de empirista, que entende


a matéria por ele trabalhada como propositora e ativa, e, portanto, não como
res extensa inerte, homogênea e objetiva:

Sem dúvida, essa operação que consiste em seguir pode ser


realizada num mesmo lugar: um artesão que aplaina segue a
madeira, e as fibras da madeira, sem mudar de lugar. Mas esta
maneira de seguir não passa de uma sequência particular de um
processo mais geral, pois o artesão, na verdade, é forçado a seguir
também de uma outra maneira, isto é, a ir buscar a madeira lá onde
ela está, e não qualquer uma, mas a madeira que tem as fibras
adequadas. Ou, então, fazê-la chegar: é apenas porque o
comerciante se encarrega de uma parte do trajeto em sentido inverso
que o artesão pode poupar-se de fazê-lo pessoalmente. Mas o
artesão só é completo se for também prospector; e a organização que
separa o prospector, o comerciante e o artesão já mutila o artesão
para dele fazer um "trabalhador". O artesão será, pois, definido como
aquele que está determinado a seguir um fluxo de matéria, um
phylum maquínico. É o itinerante, o ambulante. Seguir o fluxo de
matéria é itinerar, é ambular. É a intuição em ato (Ibid.).

Conforme Deleuze e Guattari, a “intuição em ato” referida acima


corresponde à distinção que Henri Bergson (1999 [1896]) faz entre a
inteligência e a intuição, na qual a primeira é a instância que resolve
formalmente problemas que são posicionados pela segunda273. Ainda aqui
estamos em presença do pensamento nômade como disposição orientada à

273
“Um pouco como a intuição e a inteligência segundo Bergson, onde só a inteligência possui
os meios científicos para resolver formalmente os problemas que a intuição coloca, mas que
esta se contentaria em confiar às atividades qualitativas de uma humanidade que seguisse a
matéria” (Ibid., p. 463-464).

311
elaboração de problemas relativos às particularidades de uma situação. A
imagem fornecida pelos autores a esse respeito é a de um artesão que segue
“as ondulações e torções variáveis das fibras da madeira” (Ibid., p. 508), isto é,
trabalha em relação com os flancos do material, com a resistência de um
material particular, e mediante uma relação empírica a partir da qual se pode
elaborar “saídas” heurísticas e soluções particulares em função das condições
postas em cena em uma situação específica.

3.8. Devires são sempre concretos

A certa altura de seu percurso expositivo, o texto “Tratado de


Nomadologia” desenvolve o tema do espaço intersticial onde se desenrolam
fenômenos fronteiriços a partir de uma abordagem do ofício da metalurgia.
Segundo o texto, tal ofício afirma uma posição de ambivalência, própria a de
quem se encontra em vias de comunicar com sedentários e com nômades
(Ibid., p. 516). Trata-se aí de afirmar, justamente, o ponto de contato, a zona de
interseção e de tensão entre os dois termos postos em oposição (o “aparelho
de estado” e “máquina de guerra nômade”) como dimensão na qual opera a
criação de saídas heurísticas em função de um caso empírico. A
preponderância desse espaço intersticial atesta o fato deste par conceitual não
exprimir, considerada a cifra do conceito, qualquer dualismo moral ou
ideológico. Tal fato é observado também pelo filósofo brasileiro Paulo
Domenech Oneto em sua leitura deste texto:

A metalurgia traduz, portanto, a tensão entre os dois polos


paradigmáticos discutidos, afirmando a fuga às capturas promovidas
pelo aparelho de Estado, mas sem remeter a um fora absoluto que
poderia fazer crer num ponto de ruptura total, numa fuga para o
imaginário ou numa posição de recuo “à la Heidegger” (Oneto, 1997,
p. 159-160).

E isto porque, segundo este mesmo autor,

Não há uma vida-devir, como podem pensar os adeptos de uma


univocidade de destinação, distensionada e abstrata, mas devires
concretos que são limites ou pontos de fuga de formas relativamente

312
estáveis: devires sempre minoritários, mas inseparáveis de um
contexto macro (Ibid., p. 159).

Em outras palavras, todo devir é encarnado, e ele se faz em um mundo


agonístico, tensionado, caracterizado por uma crueldade (Deleuze, 1968, p. 3;
215; 338) que rejeita qualquer romantismo purista, bem como não se fixa na
nostalgia de uma origem, ou na metafísica de uma presença pura na qual o
nômade poderia aparecer como entidade ideal à moda dualista. Trata-se de um
personagem conceitual inteiramente pragmático, destinado a ser vivido como
uma orientação que tende para a ação e para a criação contínua, contra-
efetuando paradigmas sedentários de pensamento e ação. Seu ethos é o de
um engajamento com a experimentação, e com estratégias heurísticas de
mobilização do pensamento em direção à capacidade de formulação de novos
problemas, em vez da mania de achar solução para problemas naturalizados.

3.9. Uma ética do viver nas linhas

Assim, tem-se que a “saída” realizada pelo pensamento nômade não é


uma mera fuga negativa, mas a construção de uma abertura, de um espaço de
manobra, de um campo de possíveis, mesmo, e, sobretudo, dentro de um
espaço maçante. Um exemplo concreto deste tipo de ação foi desempenhada
recentemente no Brasil por estudantes secundaristas contra o Estado de São
Paulo, em ocupações de escolas públicas. A respeito deste movimento, o
filósofo Peter Pelbart (2016) em uma “carta aberta aos secundaristas” disse
estar em cena a experimentação prática de um tipo de subjetividade política e
coletiva
mais insurreita, mais anônima, mais múltipla, de movimento mais do
que de partido, de fluxo mais do que de disciplina, de impulso mais do
que de finalidades, com um poder de convocação incomum, mas
também com uma capacidade de organização horizontal, sem que
isso garanta nada” (Pelbart, 2016, p. 20).

Em outras palavras, uma subjetividade em vias de navegar um espaço


nômade, não circunscrito às categorias e parâmetros estabelecidos pelo
Estado, e, principalmente, “sem que isso garanta nada” (Ibid.). Além disso,
trata-se também de um modo de articulação que não está isolado, mas que
paira virtualmente sobre o corpo social do Estado capitalista como uma espécie

313
de convulsão turbilhonar. Tal conclusão, por sua vez, persiste para além do
fato, como virtualidade passível de ser reatualizada em locais e momentos
imprevistos. Um exemplo para esta tese é o fato de tal disjunção com relação à
lógica dominante da participação política e da vida em sociedade ter se
atualizado de modos particulares em diferentes partes do planeta em um
espaço de cerca de cinco anos, como, por exemplo, na Turquia em 2013, no
Brasil em Junho do mesmo ano, formando uma espécie de “ciclo de lutas”
marcado por um modo particular de consciência e de consolidação política. Em
movimentos desta natureza, ainda segundo o texto de Pelbart, trata-se de

aguçar a capacidade de discriminar as linhas de força do presente,


fortalecer aquelas direções que garantam a preservação dessa
abertura e distinguir no meio da correnteza o que é redemoinho e o
que é pororoca, quais direções são constituintes, quais apenas
repisam o instituído, quais comportam riscos de retrocesso (Ibid., p.
21).

Faz-se necessária, portanto, uma prudência, a qual se traduz em um


senso da necessidade de distinguir a natureza de tendências potenciais no
interior de um processo. O pensamento nômade pressupõe o exercício
empírico de formulação de problemas a partir das condições atuais de
materialidade, mediante detecção de “linhas de força do presente” (Ibid.). Nem
todas as linhas são da mesma natureza. O exercício de sustentar um devir
mediante conjuração das tendências à homogeneização de um processo
heterogêneo em torno de um elemento central exige uma espécie de ética da
vida através das linhas. Portanto, evitar a lógica da representação é evitar que
um processo particular seja homogeneizado em favor de uma abstração geral.
Assim, a ênfase encontra-se sobre a capacidade, por parte de um
pensamento, de constituir problemas a partir de inflexões atuais do real. Do
ponto de vista epistemológico, o que fica em relevo é a possibilidade de um
modo de pensamento ser capaz de formular problemas a partir de linhas de
força do presente, avaliando as condições particulares e contingentes, em vez
de endossar as generalidades e constantes. É de uma ética da vida nas linhas
que Silvio Ferraz fala ao tratar de escuta e criação musical; que Rogério Costa
fala ao tratar do jogo da improvisação livre; que Steve Goodman fala ao tratar
do áudio vírus como vetor pulsado de subjetivação; que Brian Massumi fala ao

314
tratar de Ontopoder e Política animal; que Derrida fala ao tratar de
Espectrologia; e que Peter Szendy fala ao tratar da plasticidade da escuta em
função de regimes e relações de transmissibilidade. Uma ética do viver nas
linhas é uma ética da esquizoanálise. E é, também, uma ética do desenho de
escuta.

Conclusão

Este capítulo dedicou-se a apreciar a existência atual, no campo da


pesquisa em música no Brasil, de formulações conceituais acerca da escuta
musical que a entendem como operação criativa realizada a partir de condições
contingentes e específicas. Nossos estudos de caso foram itens expressivos da
produção teórica de Silvio Ferraz e Rogério Costa.
O problema filosófico que ficou subjacente a todo o capítulo foi o
“problema da consistência” (Deleuze; Guattari, 1980: 403), o qual, como vimos,
diz respeito diretamente a uma imagem do pensamento que se propõe
relacionar-se com a “diferença enquanto tal” (Deleuze, 1968, p. 41; 83; 164)
mediante crítica sistemática de modelos axiológicos que postulam, de saída, a
identidade como fundamento do saber e funcionam conforme representação.
Vimos que o problema da consistência é, por excelência, a questão de uma
concepção de pensamento segundo a qual pensar consiste em “afrontar o
caos” (Deleuze; Guattari, 1991, p. 186). Só se afronta o caos mediante a
consolidação particular de um plano de consistência.
Vimos também, a tese de que o ouvinte é um agenciamento coletivo de
escutas. Diferentemente do quadro lógico moderno que postula a escuta
musical como uma relação entre duas interioridades, em Silvio Ferraz e
Rogério Costa, a escuta musical não é uma relação entre entidades
individuadas, estabelecendo-se entre um ouvinte à moda do cogito e uma obra
à moda do organismo. A escuta musical opera entre dois processos em curso
de individuação. A coisa escutada também está se movendo.
Ferraz e Costa, cada um à sua maneira, elaboram saídas para a noção
de escuta musical com relação a um senso comum aural disposto por um
regime mercadológico dado. Deste ponto de vista, ambos operam no campo da
música (e particularmente, com relação à escuta) de modo a produzir a

315
abertura de um campo de possíveis “para o virtual e para a processualidade
criativa” (Guattari, 1992, p. 44).
Com a “música improvável”, o “ser da escuta”, e o “ambiente da livre
improvisação”, ambos os pesquisadores brasileiros lidos neste capítulo
sustentem o que podemos qualificar como atualizações de um pensamento
nômade em música. Cumpre, então, especificar em que sentido se afirma esta
tese. Como vimos ao longo do capítulo, mais do que uma entidade ideal que
viria sustentar uma lógica dualista, o pensamento nômade diz respeito à
capacidade de abertura de um espaço de manobra, sustentado como
“exterioridade” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 464), e, no entanto, no interior de
uma zona de conflito. Vimos que o “nômade” não é uma entidade ideal pura, e
sim um personagem conceitual que diz de um espaço intersticial,
interseccional: o nômade age “entre dois fogos” (Ibid., p. 448).
Assim, este quarto capítulo tratou da leitura de trabalhos produzidos em
um espaço intersticial, uma vez que ambos (Ferraz e Costa) habitam o espaço
institucional da universidade – isto é, aquilo que em Mil Platôs é chamado e de
espaço “estriado”, instanciação material da “forma-Estado” – mas que logram
operar, dentro desse espaço, e cada um à sua maneira, atualizações de um
espaço nômade. A música improvável, o ser da escuta e o ambiente da livre
improvisação abrem um espaço de manobra para a criação e a apreciação
musical enquanto sustentam uma colocação em suspenso da instituição da
música conforme regras da “história” em que escolas e instituições musicais
são postas como dispositivos disciplinares ortodoxos. Contra a pesquisa de
música conforme a forma-Estado, o espaço aberto por estes dois
pesquisadores pode ser considerado como propostas de trabalho da música a
um nível eminentemente operativo, performático, e lúdico. Isto é, propostas que
tornam possíveis investigações da música mediante um uso menor, isto é,
atento “ao Particular como forma inovadora” (Deleuze; Guattari, 1980: 588). A
auralidade aparece aí, no meio do conflito conceitual entre o devir menor e a
História instituída (Deleuze, 1992 [1990], p. 209-218). Em ambos os casos, nas
Notas do caderno amarelo de Silvio Ferraz, e na Música Errante de Rogério
Costa, encontramos concepções intempestivas da escuta musical: com o seu
tempo, contra o seu tempo, e a favor de uma escuta que virá. E virá tendo em
si infiltrada uma ética do viver nas linhas.

316
Excurso 2:

Direitos aurais

317
Direitos aurais não são direitos autorais. Os direitos autorais surgiram
historicamente como uma variação no estatuto dos bens imateriais, mediante a
qual estes passavam a ser traduzíveis em valor estabelecido pela quantificação
do capital. Os direitos aurais, por sua vez, dizem respeito a uma política
indisciplinar, uma biopotência aural.
Vimos aqui que, em termos práticos, uma escuta musical articula a cada
vez malhas contingentes e específicas. Cada malha sendo um espaço-tempo
vivido, um lugar, um espaço praticado, um território existencial 274 composto por
um arranjo sempre particular de materialidade e sentido. A escuta age um
arranjo existencial. Tal arranjo se faz com as mínimas coisas – uma linha, o
vibrar de uma corda ou de uma pele, um gesto repentino, uma fricção, um
deslizar, uma aceleração, um impacto. Essas existências mínimas não chegam
nem mesmo a serem “coisas”: são acontecimentos, como lembra Brian
Massumi (2017, p. 82) ao considerar que “o mundo, em termos de fato
processual, é mais povoado por acontecimento do que por coisas. O mundo é
feito mais primordialmente de verbos e advérbios que de substantivos e
adjetivos”.
A ecologia da escuta se dilata quando desvinculada da regulação
econômica posta pelo agenciamento Obra-Autor-Copyright. Tal expansão
corresponde ao que Peter Szendy (2001, p. 160) chamou de uma “nova época
da escuta”, uma época em que se desdobra uma “cultura crítica da escuta”
(Ibid., p. 117). No entanto, é preciso frisar que a “plasticidade da escuta” (Ibid.,
p. 154-170) não se deve exclusivamente à técnica. É o próprio Peter Szendy
(Ibid., p. 27) quem afirma que “a escuta, na medida em que tem uma história,
na medida em que se reflete e se endereça, sempre foi plástica”. Assim,
igualmente, na medida em que se endereça, cria vínculos e percorre trajetos, a
escuta navega sempre um rizoma temporal cósmico-político, em meio ao qual
articula arranjos particulares.
Naturalmente, é mais difícil elaborar um pensamento consistente acerca
da particularidade, da irregularidade, da especificidade. Pois a coisa a ser
estudada escorre e se transforma, só se fixando sobre um suporte sob a forma
274
Sobre a noção de território existencial como agenciamento etológico do desejo, ver Guattari,
Félix. Ritournelles et affects existentielles. In: Revue Chimères, 1992, pp. 6; 9-11. Disponível
online em <http://www.revue-chimeres.fr/drupal_chimeres/files/07chi03.pdf>.

318
do vestígio [spur] (Benjamin, 2006), e nunca como o objeto de uma
representação. No entanto, é isto que nos cabe, se não quisermos permanecer
vinculados a uma imagem de pensamento que só consegue abordar o tema
“escuta musical” mediante generalizações e em função de objetos que um
senso comum, seja ele midiático, seja científico, reconhece como “música”. A
escuta constrói lugares existenciais, e os constrói passando através de
códigos. Nossa questão aqui é a de não reproduzir o que Platão fez no Timeu,
a saber, a de reconhecer o devir e o escoamento da matéria, mas para em
seguida conjurá-lo em favor de um modelo de ciência baseado em teoremas
duros.
Se nos propomos assumir contingência (a particularidade, do pequeno
desvio, do devir) como o critério orientador da pesquisa, a questão passa a ser,
então, a de extrair as consequências disso. Na primeira parte desta tese, tratei
do desenho (capitalista) de escuta. Nesta segunda parte, a questão é o
desenho (pós-capitalista) de escuta, isto é, o desenho de escuta como
operação crítico-criativa que se realiza no limite da auralidade, e, portanto,
como desafio a ser pensado, praticado e vivido. O desenho de escuta, agora,
refere-se à operação paracapitalista de produção de auralidade, a qual só é
possível mediante uma reviravolta em termos ecológicos e etológicos das
práticas de escuta. Assim, portanto, o “desenho de escuta” é um nome possível
para diferentes tipos de agenciamento que extraem as consequências desta
condição onto-etológica da auralidade. Com quais territórios uma escuta se
agencia? Com quais coordenadas de sentido e valor, com quais grupos, quais
coletivos de agentes, quais regiões geográficas, quais técnicas de escuta,
quais axiomas?
O que seria uma operação de desenho de escuta? Não se sabe
exatamente o que e como seria, não há uma forma ou um meio de expressão
privilegiado. Mas se sabe o caráter político de sua intervenção: uma ação de
desenho de escuta – seja ela uma composição musical, uma intervenção
urbana, um filme, um projeto de lei etc. – será sempre uma intervenção crítica
com relação à manutenção ou ao desfazimento de uma imagem de escuta.
Uma operação de desenho de escuta consiste na atualização de um
espaço nômade da auralidade. Além de abrir um espaço indisciplinar para a
auralidade, o desenho de escuta comporta questões relativas ao que viriam a

319
ser os “direitos” do ouvinte. Seria o desenho de escuta um agenciamento que
prenuncia a era de novos direitos, de direitos do ouvinte? Em que medida uma
operação de desenho de escuta trabalha no sentido de atualizar alguns desses
direitos? O desenho de escuta não se define por suas características materiais,
razão pela qual se limita a nenhum meio de expressão específico, atuando, ao
contrário, de modo transversal entre e através de mídias diversas. Uma
operação de desenho de escuta define-se pelo que ela faz. Sua definição é
estritamente pragmática.
No que diz respeito à pesquisa acadêmica, as perguntas podem ser
multiplicadas no sentido de colocar em pauta as condições segundo as quais
são pensadas uma possível era de direitos do ouvinte; bem como as imagens
de ecologia sônica que são pressupostas pelo discurso da pesquisa. Em linhas
gerais, pode-se perguntar: como o discurso acadêmico incorpora e responde a
uma ecologia sônica em que o sujeito de direitos é o ouvinte?
O desenho de escuta modula o pensamento, forçando-o a ir do âmbito
dos direitos autorais para o âmbito dos direitos aurais. Ele segue a tendência
desterritorializante do capitalismo, para voltar-se contra sua economia, sua
moral, sua teologia. Daí podem emergir viradas (não uma só, mas múltiplas e
contínuas reviravoltas) ecológicas e etológicas no senso de auralidade. O
desenho de escuta inscreve-se como um operador de tradução entre as
dimensões da auralidade e do saber. Ele atua como o porta-voz (ou melhor, o
porta-existência) dessas existências mínimas, inacabadas, e que necessitam
de um gesto de intensificação e instauração para chegarem a conquistar sua
legitimidade como modo de existência (Lapoujade, 2017, p. 81-100).
São diversos os contextos em que a escuta é um fator determinante
para a existência. Em todos eles há aquilo que se ouve e aquilo que é inaudito.
O desenho de escuta tem uma paixão pelo inaudito. Ou, mais precisamente,
pelo que habita virtualmente o audível.

320
CAPÍTULO 5

Máquinas Otográficas

321
As artes sonoras ambientais podem manter seus próprios monstros,
na medida em que estes fornecem acesso a afetos e materialidades
inaudíveis que podem desestabilizar produtivamente as ortodoxias
práticas e as perspectivas ecológico-acústicas.

- Mark Peter Wright, The Noisy-Nonself, p. 37.

O espaço é uma fantástica invenção com a qual se pode brincar.

– Francesco Careri, Walkscapes, p. 171.

322
Introdução

Com este capítulo, chegamos, enfim, a uma abordagem da ideia de


“desenho de escuta” formulada enquanto uma modalidade de ação que se
pratica em relação a condições locais e situadas de uma escuta particular. O
desenho de escuta aparece aqui como um tipo de intervenção prática que
produz efeitos em termos de conhecimento, de coletividade e de transformação
do espaço em que se vive.
A primeira parte do capítulo apresenta uma descrição da noção de
otografia, situando-a como um operador conceitual potencialmente tradutível
em ações formuladas a título de arte sonora. Em linhas gerais, a ideia de
“otografia” refere-se a qualquer tipo de inscrição de práticas de escuta em
meios expressivos concretos. A partir deste quadro geral, o capítulo descreve
uma constelação de questões relativas à formulação de um mapa sonoro
colaborativo proposto junto à extensão física da cidade de Ipatinga, em Minas
Gerais, cidade em que nasci e vivi por 18 anos. Ipatinga apresenta um desnível
evidente em termos de emissão sonora em espaços públicos entre diferentes
áreas da cidade. Tal desnível reflete outros desníveis, particularmente aquele
que se estabelece entre classes sociais, e entre articulações coletivas (e a falta
delas) em contextos locais dentro da cidade. Como veremos, a elaboração do
trabalho foi disparada pela questão: “o silêncio é um privilégio dos ricos”? Em
todo caso: o silêncio é um privilégio?
Para aclimatar melhor a elaboração deste trabalho, o capítulo mobiliza
uma bibliografia que entende o “sujeito” como um ser de habitação, e de “arte”
como dispositivo de transformação do espaço275. A ideia de “arte” é pensada e
praticada aqui como um dispositivo de atuação no interior de um campo social
de modo interventivo, crítico e transformativo; bem como de modificação do
significado cultural do espaço. Por sua vez, a noção de arte sonora é abordada
aqui especificamente mediante os vínculos particulares que esta noção pode

275
A este respeito, refiro-me particularmente ao modo como Francesco Careri entende a ideia
de prática artística. A expressão “artes de transformação do espaço” é utilizada por este autor
em um ensaio de dez anos após a publicação de Walkscapes, ver Careri (2013, p. 173).

323
entreter com as ideias de arte participativa e de arte produzida em relação a
um local específico276.
Deste modo, conceitua-se aqui a noção de máquinas otográficas como
relativa a práticas que, tendo a auralidade como linha diretriz, se distribuem em
um circuito de relações que se enredam a questões relativas a temas tais como
habitação, vida em sociedade e urbanidade.

276
Por “arte produzida em relação a um espaço específico” refiro-me ao que se convencionou
chamar, no campo de crítica de arte, de site-specific art. Para um panorama deste tipo de
produção, ver o livro One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity de
Miwon Kwon (2002). Por sua vez, com relação a problemas teóricos (sobretudo o da
idealização do “outro”) com relação ao elo entre trabalhos artísticos e um locais específicos, ver
o capítulo “The artist as ethnographer?” de The Return of the Real: the avant-gard at the end of
the century de Hal Foster (1996, p. 171-204).

324
Parte 1:

Otografia

325
Figura 70: “Uma estela punica com os ouvidos da divindade que ouviu o voto do adorador. IV.C.
(Calcário. Altura: 45 cm. Vem de Constantino)”. Fonte: Encyclopédie photographique de l'art, Le musée
du Louvre : Carthage, Elché, Chypre. 1937, p. 135. Foto de André Vigneau; Texto de Melle Rutten.

326
Escutas deixam rastros, traços, vestígios, pistas, resquícios, sinais,
testemunhos. Spuren, diria Walter Benjamin. Práticas de escuta podem ganhar
diferentes modos de inscrição material em diferentes meios expressivos. Por
exemplo, podem ser traduzidas em inscrições feitas em pedras, como no caso
da figura 76 (página anterior), mas também em papel, sob a forma de escrita
musical; ou em gestos sobre um instrumento. Em pedra, em papel, no corpo,
as práticas de escuta podem se inscrever em uma diversidade de meios
expressivos concretos277.
A escuta pode, portanto, ser “inscrita” (Ochoa Gautier, op. cit.) em meios
diversos, mediante formas diversas (Ibid.). Tais processos de tradução da
escuta em rastro tangível podem ser testemunhados em pesquisas recentes
em uma diversidade de disciplinas acadêmicas, passando pela musicologia, os
estudos culturais e estudos do som.
Otografias são práticas de textualização e tradução pelas quais a
auralidade se consolida, pouco a pouco, como uma questão significativa no
horizonte da vida humana, sendo formulada como um problema filosófico pelo
qual questões relativas à subjetividade (ética e política), ao conhecimento
(epistemologia) e ao modo de existência das coisas (ontologia) são postos em
revisão278. A história do pensamento musical e sonoro pode ser lida em chave
otográfica. Por exemplo, o conceito de “paisagem sonora” (Schafer, 1977)
envolve um empreendimento teórico que articula, na linguagem verbal, uma
série de problemas formulados por um sujeito de enunciação que fala a partir
da condição de ouvinte. Obras de arte também podem ser consideradas em
chave otográfica: a arte sonora é plena de exemplos possíveis a este respeito,
os quais se realizam através de meios materiais os mais diversos. Incluem-se
aí trabalhos que sequer soam, mas que se endereçam à escuta como questão
prática, performática e material da operação artística279. Em grande parte
desses casos, ressalta-se a intenção de operar como convite a experiências
particulares de variação, ampliação ou desestabilização de condutas de escuta.

277
“As diferentes práticas através das quais tais escritas têm sido historicamente inscritas, em
corpos, em pedra, na pele, e no papel, através de rituais e através da escrita, são, com certeza,
marcadas por poderes altamente desiguais na constituição da esfera pública” (Ochoa Gautier,
2014, p. 4).
278
A este respeito, considere, por exemplo, a caracterização que Jean-Luc Nancy (2002) faz da
noção de sujeito entendida como estrutura de ressonância, em “À escuta”.
279
A este respeito, ver, por exemplo, o livro sonic meditations de Pauline Oliveros (1977).

327
Podemos considerar, ainda a título de otografia, trabalhos críticos
escritos em linguagem argumentativa. O trabalho que vimos em Douglas Kahn
no começo desta tese, por exemplo, ou então, como a formulação que Seth
Kim-Cohen (2009) faz a respeito de uma “arte sonora não coclear”, mas que
envolve profundamente a noção de escuta no contexto de uma “situação
expandida do som-como-texto” (Kim-Cohen, 2009, p. 262)280. E ainda,
trabalhos feitos em Antropologia, como o de Ana María Ochoa Gautier, por
exemplo, que, indagando a relação entre auralidade e oralidade na Colômbia
do Século XIX, elabora uma problemática em torno do exercício de um “ouvido
etnográfico” (Ochoa Gautier, 2014, p. 123-164). Todos estes são casos
particulares praticados em disciplinas diversas, mas que confluem para um
campo prático e teórico comuns: a inscrição aural em algum meio material, pelo
qual a escuta torna-se, também, texto, e a formulação de questões a partir de
uma sensibilidade de ouvinte. A otografia diz respeito a um tipo de orientação
teórica e prática que atravessa disciplinas de modo transversal.
Cada um dos livros mencionados acima são rastros tangíveis de modos
diversos de praticar escuta, e que foram textualizados como materializações
tangíveis de apreensões do real captadas por via aural. “Otografia” é, portanto,
quando a escuta se posiciona na linguagem e enuncia questões próprias às
suas condições de existência. Trata-se aí da produção de fatos concretos,
textuais ou performáticos, nos quais a auralidade é trazida à cena da vida
(particular e coletiva) como problema epistemológico, ecológico, prático e ético.

Agora falemos um pouco do som. O som pode ser entendido como vetor
de informações, memórias, imaginários, vontades individuais e coletivas. Por
esta razão, nos últimos anos, não apenas instituições dedicadas à pesquisa

280
Em In the blink of an ear, Kim-Cohen (2009) trabalha a noção de “situação expandida” a
partir da formulação feita por Rosalind Krauss no célebre artigo “A escultura no campo
expandido” (1979). Tal noção é operacionalizada como chave de leitura e de elaborações
acerca das noções de som e escuta. Noções como “gravação” (Kim-Cohen, 2009, p. 104),
“música” (Ibid., p. 105) “som” (Ibid., p. 107; 184; 217) “obra de arte” (Ibid., p. 44) são pensadas
todas “como constituintes de e constituídas por relações incluídas em sua situação expandida:
socialidade, gênero, classe, raça, política e poder” (Ibid., p. 105). A “situação expandida” é uma
das chaves de leitura do texto de Kim-Cohen, e afirma uma possibilidade de leitura do conceito
de experiência sonora para além de um senso comum musicológico e acústico.

328
acadêmica e artística, mas mesmo instituições jornalísticas e culturais fazem
ressoar esse modo incipiente de conhecimento expresso como textualização
de práticas de escuta. No final de 2016, por exemplo, o jornal New York Times
publicou um artigo em que a ideia de escuta aparece como uma forma de
ativismo, através de práticas meditativas conduzidas pela artista Pauline
Oliveros281. Neste início de 2018, uma das maiores emissoras de rádio
francesas – a RFI – lança uma chamada por propostas de criação de “cartões
postais sonoros”282, para a elaboração de uma plataforma eletrônica intitulada
“Escutar o Mundo”, lançada em Maio de 2018. Esta plataforma é um
desdobramento do programa radiofônico homônimo283 transmitido pela RFI e
conduzido por Monica Fantini em parceria com instituições voltadas à
educação em música, jornalismo, novas mídias e habitação284.
O que me refiro aqui com o nome “otografia” é algo que se observa
progressivamente ganhar espaço institucional no mundo atual. A chamada
acima mencionada, por exemplo, solicita ao participante que direcione uma
escuta ativa a um local específico, e lhe pergunta: “que imaginário, que
memória, que história, que questão nasce dessa escuta?”. O projeto pode ser
entendido como uma proposta otográfica, na medida em que convida ao
registro de uma prática de escuta específica em um meio material mediante um
exercício de tradução intersemiótica (Plaza, 2003). Segundo a chamada, tal
exercício pode resultar em um “desenho, foto, colagem, maquete, vídeo,
animação, design gráfico, ilustração etc.”285 a serem produzidos como efeitos
materiais de uma escuta qualitativamente transformada. A proposta central
enunciada pelo projeto consiste em “desenvolver a prática e o sentido da
escuta”.
A operacionalidade que essa ideia pode ganhar em campos práticos
diversos permite ressaltar que a ideia de “otografia” não é um conceito

281
Ver artigo em <https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/listening-as-activism-the-
sonic-meditations-of-pauline-oliveros>.
282
<http://www.rfi.fr/com/20180205-ecouter-monde-cartes-postales-sonores-appel-participation-
ecoles-art?ref=tw>.
283
<http://www.rfi.fr/emission/ecouter-paris>.
284
Trata-se do Conservatório de Música Benedetto Marcello em Veneza
(<http://www.conservatoriovenezia.net/>); a Escola E-Jicom de Jornalismo e Novas Mídias em
Dakar (<http://ejicom.com/>); e a Associação de Moradores BNA-BBOT em Bruxelas
(<http://bna-bbot.be/fre>).
285
Ibid. A respeito da noção de “tradução intersemiótica” ver o livro Tradução Intersemiótica, de
Julio Plaza (2003).

329
filosófico, tampouco um privilégio da arte. O exemplo acima deixa claro o fato
de tratar-se de uma ideia que pode ser experimentada no âmbito da
construção de um projeto colaborativo. Tendo sido desenvolvida como uma
noção teórica no âmbito de estudos em musicologia e estudos do som286, a
otografia pode ganhar um uso primordialmente prático. No caso particular de
duas produções artísticas que realizei ao longo desta pesquisa de doutorado,
por exemplo, esta noção foi praticada como uma ideia motriz para a minha
própria experimentação da auralidade como bem material e imaterial.
Os trabalhos que desenvolvi em relação com esta ideia foram realizados
fora do território da música, e localizados em zonas de intersecção entre
performance, arte pública, arte participativa, documentário, arte sonora, e artes
relativas a um lugar específico. A otografia tem sido minha “arma nômade”
(Deleuze; Guattari, 1980, p. 491-517). Esta noção tem sido operacionalizada
como uma ferramenta que permite a elaboração de métodos particulares de
investigação empírica e formulação de questões relativas à auralidade.
Otografia e desenho de escuta se potencializam mutuamente.
No que diz respeito a questões relativas à produção de conhecimento,
pode-se dizer que a noção de otografia incorpora a ideia, já corrente no âmbito
das pesquisas em som e escuta, de “acustemologia”287, mas colocando o foco
sobre as próprias condições de operação da escuta, em vez de relacionar-se
especificamente com dados sonoros. Assim, a acustemologia é traduzida em
oto-epistemologia, colocando em cena a produção de métodos de itinerância
que tenho adotado e procurado desdobrar por meio de diferentes modos de
prática artística. Tais métodos supõem uma teoria do conhecimento formulada
a partir de um conjunto heterogêneo de práticas de escuta. Junto a isto,
supõem também, e, sobretudo, a possibilidade de variação de imagens de
conhecimento hegemônicas e sedentárias (Deleuze; Guattari, op. cit.) a partir
da constatação de que práticas de escuta são práticas de orientação no
espaço, de disposição de um território existencial, de instauração de uma
realidade vivida.

286
A este respeito, ver a descrição que Peter Szendy faz do termo em Surécoute: l‟esthétique
de l‟espionnage (Szendy, 2007), e no prefácio do livro Les mots et les sons : Un archipel
sonore de François J. Bonnet (2012).
287
A respeito da noção de “acustemologia”, ver o artigo “From Ethnomusicology to Echo-Muse-
Ecology”, de Steven Feld (2001), autor do termo. O artigo se encontra disponível no endereço
<https://www.acousticecology.org/writings/echomuseecology.html>.

330
Neste sentido, o que os trabalhos que tenho desenvolvido junto à noção
de otografia se propõem fazer é veicular, na prática, a ideia de que a arte,
muito mais que funcionar como um Espetáculo a serviço de um modo de vida
dado, opera como uma “força vital e potencializadora” (Lack, 2017, p. xiii) de
uma pluralidade de mundos e de modos de vida incipientes, pouco evidentes, e
virtuais que podem ganhar uma existência mais consistente a partir de práticas
de escuta.
A otografia é oto-epistemologia porque faz conhecer o mundo mediante
investigação de modos de escuta, os quais são praticados como condição de
possibilidade de um conhecimento. Conhecer (escutando) as próprias
condições do conhecimento: oto-epistemologia. Ora, tal conhecimento, na
medida em que produzido por itinerâncias, é sempre uma ciência do particular,
pois estabelece uma relação privilegiada com os locais por onde passa.
Para prolongar este assunto, passemos ao exercício de leitura em outro
regime textual. O leitor é convidado a acessar o trabalho Otográficas 1: Ouro
Preto (2016). O trabalho encontra-se disponível online em formato
288 289
audiovisual e em formato de peça radiofônica . Lá se podem encontrar
enunciações diversas de uma mesma questão: escuto, logo (uma pluralidade
de mundos) existem.

288
Acessar o trabalho no endereço <https://youtu.be/yrYzHfA_uxQ>.
289
A versão em áudio encontra-se hospedada no Nendu - 'Um possível arquivo de arte sonora
brasileira realizado entre 2016-2018', no edereço <http://www.nendu.net/?p=1325&lang=pt>.

331
Parte 2:

Mapeamento sonoro afetivo: o Escuta Ipatinga

332
2.1. Estado de coisas: aspectos gerais

“Qual é a senha do wi-fi?”. A vida cotidiana em contextos urbanos é,


hoje, largamente mediada pela presença de aparelhos móveis multifuncionais
chamados “smartphones”. Conforme a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) o número de linhas de telefonia móvel ativas atualmente no Brasil
ultrapassa em muito o próprio número de habitantes do país290. Dentre essas
linhas, o número de aparelhos “celulares inteligentes” já se igualou e se
encontra em vias de superar o número de habitantes, conforme pesquisa
estatística realizada em 2017291. A média de prática do uso de
telecomunicações na população brasileira, contabilizando aparelhos móveis e
fixos, supera a média global292.
Tem-se aí um estado de coisas no qual uma massa significativa de
aparelhos móveis conectada em rede. Este é um fato com o qual o trabalho
descrito adiante se propõe relacionar, assumindo o indivíduo médio habitante
de contextos urbanos como um praticante de mídias móveis293. O indivíduo
médio é entendido aqui como alguém que pratica quotidianamente uma relação
com dispositivos móveis, através da qual esse indivíduo: 1) se orienta no
espaço; 2) se comunica com outras pessoas, e 3) apreende sensorialmente o
mundo à sua volta mediante possibilidades que os aparelhos oferecem em
termos de captura de imagens e sons. Além disso, tais aparelhos móveis são
utilizados também, em larga medida, para replicar dados sensíveis (como
textos, imagens, sons), e em uma quantidade menor, para transformar dados
sensíveis (como no caso em que tais aparelhos são utilizados, por exemplo,
para editar dados fotos, vídeos ou arquivos de áudio).
Portanto, o primeiro fato que caracteriza o estado de coisas com o qual o
trabalho se relaciona é a existência atual de uma imensa quantidade de
indivíduos habitantes de contextos urbanos que agem cotidianamente como

290
Ver < http://www.anatel.gov.br/dados/destaque-1/270-destaques-smp>.
291
Ver <http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/25610-brasil-numero-de-
smartphones-se-iguala-ao-de-habitantes>.
292
Ver <http://www.valor.com.br/empresas/4943034/brasil-tera-um-smartphone-por-habitante-
ate-outubro-projeta-fgv>.
293
Adoto aqui a terminologia utilizada por Milena Droumeva (2017), uma pesquisadora
largamente dedicada ao problema teórico e prático do “mapeamento sonoro crítico” (critical
sound mapping) sob uma perspectiva particular, no que diz respeito à ênfase do mapeamento
como veiculação textual de modos contingentes de relação com o som.

333
praticantes de mídias móveis. Por sua vez, o caráter performático e crítico de
tal prática é largamente impensado, porque amplamente alienado em um uso
que se distribui entre um regime narcísico (selfie) e um regime centrado na
difamação (hater), como veremos adiante.

2.2. Aspectos particulares

O que foi descrito acima é o aspecto mais geral do estado de coisas com
o qual o trabalho se relaciona. Há também um aspecto particular. E o aspecto
particular, por sua vez, diz respeito ao contexto local específico com o qual o
trabalho se relaciona. O contexto local é a cidade de Ipatinga, localizada no
interior de Minas Gerais. Neste local, me propus realizar um trabalho de arte
participativa que mobiliza questões relativas à criação em arte sonora e à
pesquisa em estudos do som. A elaboração do trabalho realizou-se como
continuidade e desdobramento de ideias e proposições práticas elaboradas no
âmbito da criação artística contemporânea – dentre os quais as vertentes de
arte participativa, site-specific, cartografia crítica e mapeamento sonoro crítico
(Droumeva, 2017).
Considerei a viabilidade de realizar este trabalho porque tenho suficiente
experiência empírica do local. Residi nessa cidade por 19 anos, tendo circulado
diariamente por uma extensão considerável desta, o que tornou possível a
percepção de uma série de diferenças entre características relativas ao espaço
comum, presentes em áreas habitadas por pessoas de classes
socioeconômicas diferentes. Além disso, também me encontrava na situação
de poder apreender o local por contraste, uma vez que residi (somados outros
11 anos) em duas outras cidades consideravelmente diferentes de Ipatinga:
Ouro Preto e São Paulo.
E esse contraste tornou possível a percepção do quanto certas áreas da
cidade de Ipatinga são marcadas por um hábito indiscriminado de produção de
poluição sonora. Em Ouro Preto há um cuidado ambiental mais presente e
influente no cotidiano, pelo fato de ser um local tombado como patrimônio
cultural da humanidade. Em São Paulo, por sua vez, em razão da relevância e
da publicidade que esta cidade detém no contexto do cenário nacional, há uma
maior observância ao cumprimento de leis que tratam de situações ordinárias,

334
somado ao fato de a coletividade do local ocupar-se de modo mais incisivo e
crítico com relação a questões relativas ao espaço público.
Em Ipatinga, como no caso de grande parte de cidades do interior do
Brasil, a ideia de que a manutenção de um meio ambiente sonoro equilibrado
seja uma questão de interesse coletivo e saúde pública está longe de ser
assumida e praticada coletivamente. Nesse ínterim, pratica-se uma cultura da
poluição sonora, em relação à qual os modos de resistência articulam-se
exclusivamente sob a forma do dispositivo legal e policial, e de modo incipiente,
ou mesmo inexistente (em muitos casos), sob a forma de dispositivo
educacional, sensorial, ecológico e ético.
De fato, a poluição sonora esbarra em legislação penal, mas o
dispositivo legal não basta para fazer frente a práticas poluentes. A vida
cotidiana em diversas áreas de Ipatinga permite atestar que essa legislação,
como se diz na língua popular, “só existe no papel”. A existência de legislação
penal disposta contra tais práticas manifesta a existência articulada de uma
insatisfação popular consolidada em forma de Lei. E este é basicamente o
único modo de consolidação de uma articulação popular contra práticas de
abuso de emissão sonora. A simples forma da Lei não resolve o problema
cotidiano nos locais em questão, pois ela exige a aplicabilidade por parte de
aparelhos fiscais e policiais, os quais, como mostram a experiência empírica e
o senso comum, não fariam deste problema uma prioridade. Mais do que isto,
polícia e Lei não resolvem este problema, assim como não resolvem a
existência e persistência de uma diversidade de outros tipos de práticas
criminosas. Talvez a operação artística seja capaz de agir, mesmo que
precariamente, onde a Lei e a polícia não o são.
A poluição sonora é uma prática criminosa que se configura como crime
ambiental. E não há nenhum exagero em qualificar essa prática como crime,
uma vez que ela atenta contra o direito ao meio-ambiente ecologicamente
equilibrado294. Com relação à noção de “poluição sonora”, cumpre observar
que “a poluição sonora é simplesmente aquela provocada pelo elevado nível de

294
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (artigo 225 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). Ver texto original em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.

335
ruídos em determinado local” (Machado, 2004). Por sua vez, a polissêmica e
problemática noção de “ruído” é entendida aqui como uma interferência
material no meio-ambiente, que pode configurar-se de maneiras diferentes,
podendo ser contínua, descontínua ou flutuante, sendo também dependente de
fatores psicológicos de cada indivíduo295. De um ponto de vista jurídico, o ruído
possui a natureza de agente poluente296, e como tal, produz efeitos que
incidem sobre a saúde pública.
A este respeito, cumpre ressaltar que

Os ruídos excessivos provocam perturbação da saúde mental. Além


do que, poluição sonora ofende o meio ambiente e,
consequentemente afeta o interesse difuso e coletivo, à medida que
os níveis excessivos de sons e ruídos causam deterioração na
qualidade de vida, na relação entre as pessoas, sobretudo quando
acima dos limites suportáveis pelo ouvido humano ou prejudiciais ao
repouso noturno e ao sossego público, em especial nos grandes
centros urbanos. (...). Os ruídos são responsáveis por inúmeros
outros problemas como a redução da capacidade de comunicação e
de memorização, perda ou diminuição da audição e do sono,
envelhecimento prematuro, distúrbios neurológicos, cardíacos,
circulatórios e gástricos. Muitas de suas consequências perniciosas
são produzidas inclusive, de modo sorrateiro, sem que a própria
vítima se dê conta. O resultado mais traiçoeiro ocorre em níveis
moderados de ruído, porque lentamente vão causando estresse,
distúrbios físicos, mentais e psicológicos, insônia e problemas
auditivos. Além disso sintomas secundários aparecem: aumento da
pressão arterial, paralisação do estômago e intestino, má irrigação da
pele e até mesmo impotência sexual. Estas nocividades estão em
função da durabilidade, da repetição e, em especial, da intensidade
auferida, em decibéis (Ibid.).

A esta altura, o leitor que não conhece o local em relação ao qual o


trabalho pretende intervir, poderia julgar que esta discussão pode estar
equivocada, por vincular a ideia de criação de um trabalho artístico à
manutenção de ordem e qualidade de vida pública. Ao que eu afirmo, sem
reservas, que esse tipo de argumento ignora completamente a quantidade de
sons emitidos indiscriminadamente no local em questão. Aqui não há
295
Para uma apreciação detalhada a respeito da noção de ruído, abordada à luz de uma
diversidade de contextos e regimes sensoriais diferentes entre si, e pensada como uma
definição variável em função de contexto, ver a tese de doutorado do Lílian Campesato (2012).
296
O ruído possui natureza jurídica de agente poluente. Difere, evidentemente, em alguns
pontos de outros agentes poluentes, como os da água, do ar, do solo, especialmente no que
diz respeito ao objeto da contaminação. Afeta principalmente os homens.

336
argumento geral ou ideias puramente abstratas que resolveriam o problema, é
preciso seguir as linhas problemáticas e factuais que se exercem
cotidianamente no local.
Em Julho de 2017, voltei a Ipatinga para morar temporariamente, e ao
longo de seis meses constatei que diversos tipos de agentes mobilizam alto-
falantes nas ruas em configurações as mais diversas – por exemplo, instalados
em carros, motocicletas, carrinhos de mão, ou simplesmente posicionados em
uma calçada – para divulgar os mais diversos tipos de serviços e eventos: a
inauguração de uma igreja evangélica; uma festa de forró no fim de semana
em um sítio fora da cidade; a instalação de iluminação em LED pela prefeitura;
picolés; sorteios de motocicletas e automóveis; a “palavra de Deus”; a
realização de cultos religiosos em espaços informais, acompanhados de
performances musicais com instrumentos diversos; campanhas de medição de
pressão sanguínea em praça pública; serviços de entretenimento conhecidos
como “trenzinho da alegria” ou “carreta furacão” com uma intensidade de
emissão sonora desproporcional; supermercados anunciando ofertas e
promoções. A lista é extensa e aberta, pois não se sabe ao certo quem
mobilizará a difusão sonora nas ruas em favor de seus interesses particulares.
Cada uma dessas práticas pode muito bem instalar-se na calçada da rua
em que você mora, ou na porta de sua casa, e sem que isto constitua um
problema para boa parte da população local. Não há protestos ou resistência
articulados coletivamente, salvo em pouquíssimas associações de bairros.
Além disso, há também algo subliminar e não-dito: tais práticas não
acontecem em todos os bairros da cidade. Há um desnível evidente entre
emissão de ruído em áreas “mais nobres” da cidade e áreas em que residem
pessoas marcadas pela condição de inserção em estratos socioeconômicos de
menor poder aquisitivo e menor influência política no contexto da política local.
Apesar da presença evidente desse desnível, seria superficial reduzir o
problema em termos de diferenças entre classes econômicas. Esta perspectiva
é demasiado macroscópica. O fato de que silêncio e quietude sejam privilégios
de parcelas mais ricas e poderosas é algo elementar e cristalino, há muito
merecedor de discussão no campo da pesquisa acadêmica e mesmo da

337
opinião pública297. Tal condição material elementar não se reduz à perspectiva
macroscópica e segmentada em estratos sociais e sujeitos fixos, e, portanto, é
preciso outra lógica para ler os condições do dinamismo, e, por esta via, da
transformação. A questão aqui parece articular-se, mais profundamente, ao
nível de três elementos que não se reduzem aos axiomas essencialista e
identitário da procedência socioeconômica de um indivíduo. Tais elementos
são: educação, consciência ambiental, e ética. Três vetores que atravessam a
mente humana, e que sobrevoam de modo transversal uma diversidade de
segmentações duras.
Contra as segmentações duras de um modelo de conhecimento pautado
em categorias gerais da representação e de um entendimento primordialmente
extensivo do espaço e do tempo, a flexibilização do sujeito – o sujeito em seu
movimento de gênese –, é da ordem da prática, da relação e da vida cotidiana.
A aposta aqui é a de que consciência ambiental e ética podem, juntas, compor
um corpo espectral do desejo coletivo298 que sobrevoa condições impostas por
uma materialidade dura e dada. Educação é transversal a classes. Educação é
da ordem da transformação e do devir, ao contrário da doutrinação, que é uma
usurpação do dispositivo “Educação”. Por este motivo, a aposta é também a
de que, na condição de corpo espectral de desejo coletivo, a educação é um
dispositivo capaz de modular hábitos que estão sedimentados como uma
segunda natureza sobre corpos e mentes.
Em razão desta aposta, o trabalho tenta operar no sentido de favorecer
a amplificação de uma sensibilidade ecológica, mobilizada como um particular
de exercício de desenho de escuta. Portanto, o trabalho aqui descrito foi
disparado a partir da constatação de dois fatos básicos: o fato de grande parte
das subjetividades urbanas atuais ser praticante de mídias móveis em nosso
cotidiano; e o fato de ser possível, neste lugar específico, o exercício de
sensibilização social produzido tanto a nível individual quanto a nível coletivo.

297
A este respeito, ver nota na seção “pensamento orientado a fluxos”, mais adiante neste
capítulo.
298
A ideia de “corpo espectral do desejo” é adotada aqui em relação à conceituação de um
corpo inorgânico – mas nem por isto desprovido de consistência – formulada por Deleuze e
Guattari a título de “Corpo Sem Órgãos”. A respeito deste conceito, ver Deleuze e Guattari
(1980, p. 185-204).

338
2.3. Uma contra-política do smartphone

Conforme uma noção performativa de subjetividade (Turner, 1988),


podemos considerar a sujeito urbano atual como um praticante de mídias
móveis. Se é verdade que a identidade subjetiva emerge ao longo de
performances que o sujeito desempenha junto aos elementos que se
encontram em seu cotidiano299, em que condições podemos pensar a
identidade que emerge emaranhada às malhas da computação móvel ubíqua?
Uma imensa quantidade de indivíduos performam atualmente suas identidades
subjetivas através de smartphones conectados à internet. Tal performance
cotidiana, por sua vez, é mediada por um padrão de expressão e conteúdo
agenciado a um modo majoritário de produção de subjetividade, e que precisa
ser observado criticamente. A existência concreta de um regime sensorial que
configura os hábitos da subjetividade média online coloca em cena a
necessidade de uma abordagem politizada do uso de mídias móveis.
Como se pode perceber em diferentes instâncias das teorias críticas ao
establishment (cosmo)político, os comportamentos praticados por uma classe
média urbana são propagados e adotados como imperativos políticos e
culturais no contexto de uma cultura de massas300. Tal imperativo persevera
sob a forma de uma espécie de padrão mental que se efetiva como uma
“constante de expressão e conteúdo” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 133). Um
desses imperativos culturais de proporções globais em voga atualmente
consiste, por exemplo, no uso do aparelho celular como instrumento de registro
e divulgação dos acontecimentos de uma vida privada, seguido do
compartilhamento dos mesmos em redes sociais. A este padrão de uso, soma-
se um modo de habitar o ambiente on-line como lugar de problematização de
questões relativas à vida em sociedade, o qual, por sua vez, expressa de modo
sintomático o ódio como matriz afetiva do posicionamento relativo a questões
que envolvem dissidência e diferença social. De um lado, um regime selfie, de

299
Para uma descrição sucinta a do panorama das teorias que pensam a identidade como
questão relativa a performance, ver
<https://www.history.ac.uk/1807commemorated/media/methods/performance.html>.
300
Para ficar apenas em dois exemplos, considere as noções de homem unidimensional
(Marcuse, 1964) e “forma-homem” (Deleuze; Guattari, 1980), ambas – cada uma à sua maneira
– posicionadas como um diagnóstico crítico aos modos hegemônicos de organização dos
hábitos e do desejo.

339
outro, um regime hater. E ambos intimamente articulados com a neurose
narcísica da subjetividade qualquer, o que nos permite dizer que ambos os
padrões aqui descritos formam os dois polos de um espectro da agência on-
line sob controle (Deleuze, 1990). Tal controle ocorre sob a forma da
modulação afetiva (Goodman, op. cit.), fora de um espaço de confinamento, e
no espaço (aparentemente) “liso” da internet. Podemos, então, considerar que
a matéria “internet” é organizada por uma função, ou um programa que pode
ser descrito em dois passos básicos: o dispositivo móvel capta um contexto
geo-social vivido, e o divulga em redes sociais.
Tal “diagrama” da agência on-line forma uma economia do uso dos
dispositivos móveis como ferramentas técnicas. Ao serem utilizados
majoritariamente como instrumentos de produção de conteúdo conforme as
coordenadas de um regime selfie de representação, e um regime hater de
problematização, a reserva potencial de performance subjetiva em relação a
ferramentas técnicas é conformada à axiologia de um regime econômico da
sensibilidade e da agência individual. Por esta via, a gama de possibilidades
implicadas nos “celulares inteligentes” é reduzida estrategicamente à
conformidade com um padrão de reprodução de subjetividade de massas.
Trata-se de um uso “maior” (Deleuze & Guattari, 1980, p. 127-156) das
condições de linguagem conforme uma constante de expressão e conteúdo, o
qual secreta um padrão expressivo que, por sua vez, o é massivamente
sintomático: de um lado, ostentação; de outro, ódio. Por esta via, as estruturas
de comunicação em rede são utilizadas, na prática, conforme um padrão
mediante o qual a ferramenta é neutralizada em favor de uma economia
narcísica da autoimagem do sujeito.
Tendo em vista a efetividade de um padrão majoritário que configura
massivamente as performances subjetivas de mídias móveis, podemos
apreciar o potencial de essas mesmas mídias serem utilizadas de outro modo.
Poderia o smartphone ser mobilizado como uma ferramenta importante na
articulação de uma cultura pautada na apreciação e elaboração coletiva de
espaços comuns, em que se manifestam necessidades e vontades
compartilhadas? Temos aqui uma distinção (reconhecidamente artificial e
porosa) entre dois modos performáticos que se bifurcam entre uma cultura do
uso de ferramentas técnicas a partir de um vínculo com o cultivo de espaços

340
comuns, e, de outro lado, uma cultura do uso dessas mesmas ferramentas
conforme um imperativo cultural hegemônico de produção e reprodução da
subjetividade sintomaticamente narcísica. Diante deste cenário, a realização de
mapeamento sonoro utilizando smartphone pode ser elaborada como uma via
prática (e, portanto, performativa) de criação de pontes entre esses dois
domínios, a saber, o do regime centrado no sujeito para a experimentação
dirigida ao coletivo.
Neste sentido, o mapa sonoro aqui proposto faz questão de utilizar o
smartphone e a internet como meios da operação artística, mobilizando-os,
entretanto, como peças agenciadas no contexto de uma contra-política do
smartphone. Tal contra-política consiste em desterritorializar o uso dessas
ferramentas de sua conformidade estratégica a um regime majoritário de
controle (Deleuze, 1990) do narcisismo subjetivo, para o contexto de atuar
como um operador de elaboração coletiva de espaços onde se enunciam vozes
e sensibilidades plurais como meios de articulação de uma vontade comum. No
contexto particular de Ipatinga, por exemplo, tal variação cultural poderia
implicar em uma transformação das práticas de emissão sonora indiscriminada
(leia-se, poluição sonora) praticada em determinadas regiões da cidade. Assim,
tal contra-política aponta para possibilidades de habitação da estrutura de
conexão em rede como meio de elaboração de espaços que favorecem e
refletem uma esfera de valores compartilhados que pode ser mais sensível ao
cultivo de espaços coletivos. E o faz necessariamente mediante uma denúncia
do falso protagonismo selfie/hater, egoísta e odiador, como dispositivo de
controle da subjetividade urbana contemporânea.

2.4. Assinar uma escuta?

Uma das intenções principais da criação deste trabalho consistiu na


produção de uma operação artística que fosse capaz de promover um debate
entre membros da comunidade local a respeito de duas matrizes específicas de
discussão: 1) ecologias sonoras – a qual tem aqui o tema da poluição sonora
como um dos pontos de partida, mas que não se encerra neste ponto
específico, podendo abrir também, por exemplo, discussões em torno de
indústrias culturais, e todo o debate em torno de memes e áudio vírus

341
apresentado na primeira parte desta tese; e 2) a relação entre subjetividade e
auralidade. Mais precisamente, a questão da gênese do sujeito à luz da
auralidade, isto é, do fato de alguém tornar-se quem é, também, a partir das
práticas de escuta que é capaz de desempenhar.
Paralelamente aos debates que o trabalho intenciona facilitar, estão
questões operacionais do tipo: como chegar às pessoas? Como criar um
vínculo, por efêmero que seja? Como chegar às pessoas sem passar pelo
caminho do discurso ambiental, o qual muitas vezes se incorpora moralismos
bucólicos e românticos? O desafio seria, então, o de criar um dispositivo de
participação que fosse capaz envolver pessoas de modo lúdico e sensível.
Propõe-se prolongar um desejo (talvez já latente em muitas pessoas)
pela participação e pelo envolvimento através da experiência de um espaço
coletivo em que é possível a expressão própria, particular, específica, subjetiva.
Como você escuta o mundo à sua volta? E como você compartilha os modos
de escuta que pratica? De quem você empresta ouvidos? Quais são as escutas
que você herda e que pratica? Você assina alguma escuta?

2.5. Cartão postal aural

Ao subtrair-se às injunções postas pelo regime de controle ético-estético


selfie/hater, fica em aberto o espaço “diagramático” da performatividade da
identidade subjetiva mediante captação e compartilhamento de dados
sensíveis a partir de aparelhos móveis. Se o indivíduo deixa de preencher esse
espaço com expressões sintomáticas de suas demandas narcísicas, será
preciso encontrar um modo de expressão que veicule problematizações
relativas à sua situação direta de ser vivo em um contexto sócio-econômico-
político-sexual particular. “Ater-se ao particular como forma inovadora”, dizem
Deleuze e Guattari (1980, p. 588). Abre-se aí uma porta para a
experimentação, a qual pode ser apreciada ao nível da relação entre política e
linguagem, mediante o conceito de agenciamento coletivo de enunciação. Faz-
se hoje necessária a problematização de uma pragmática do smartphone e da
conexão em rede. O smartphone está fadado a funcionar como peça
estratégica do controle “colonial-capitalístico” (Rolnik, 2016) atual, ou é possível

342
um uso menor do smartphone, projetando na cena das mídias digitais outros
agenciamentos coletivos de enunciação? Em cada caso, perguntar: qual é o
coletivo que se enuncia?
“O som nos oferece a cidade como matéria e como memória”, escreve a
socióloga Fran Tonkiss (2003) como abertura de seu influente ensaio sobre o
conceito de “cartão postal aural”. Tonkiss caracteriza o cartão postal aural
como uma modalidade de textualização da experiência da escuta, na qual a
prática de escuta é pensada em relação a contextos urbanos, e entendida
como uma via sui generis para a percepção de tensões entre vida individual e
vida coletiva nesses contextos. Em continuidade com esta formulação de uma
modalidade textualização da dimensão aural, o mapa sonoro Escuta Ipatinga
endereça aos habitantes do local o convite a formular um modo de expressão
que conjuga imagem, relato pessoal e registro sonoro.

Figura 71: instruções para participação. Fonte: <www.escutaipatinga.eco.br>.

O formato de “cartão postal aural” funciona, portanto, como um meio de


formulação expressiva pelo qual a pessoa participante pode veicular

343
parcialmente sua experiência de um local específico a partir de sua perspectiva
pessoal, corporal e geograficamente situada. Tonkiss pensa o cartão postal
aural em relação a uma elaboração de significação que se move no âmbito dos
movimentos enviesados da memória, de onde decorre um tipo particular de
relação com o sentido:

A audição tem a sua própria relação com a verdade: com o


testemunho, com a evidência falada, com o colocar a
confiança em palavras mais que em imagens, com a
aceitação de coisas prometidas, mesmo que não possam
ser mostradas. A audição também envolve uma relação
especial com a lembrança. [Ela] Poderia, como diz [Walter]
Benjamin, ser o senso da memória (Tonkiss, 2003, p. 307).

Para a autora, a memória tem uma textura particular: “uma textura e uma
delicadeza” que não se deixam capturar por meios visuais (Ibid.), o que faz do
registro sonoro, e mesmo o registro escrito da experiência sonora, meios
privilegiados de investigação de questões relativas à memória, pertencimento e
senso de lugar (place). Tonkiss caracteriza a noção de memória como uma
dimensão temporal que funciona mediante uma dinâmica de “ecos e tremores”,
aos quais os cartões postais aurais ofereceriam uma resposta metodológica
adequada. Assim, a socióloga traduz sua proposta metodológica em termos da
produção de “instantâneos de som” [snapshots of sound] (Ibid.).
O Escuta Ipatinga incorpora contribuições feitas sob a forma desses
”instantâneos” [snapshots], os quais vinculam conjuntamente uma faixa de
áudio, uma fotografia e uma pequena descrição da situação. Realizar a captura
de tal instantâneo implica entrar no jogo de linguagem proposto pelo mapa,
cuja finalidade principal é favorecer um processo singular de
desterritorialização aural a ser vivido pelo indivíduo participante. Conforme um
dos princípios da cartografia radical, para realizar o registro sonoro, não é
necessário atender a padrões ou pré-requisitos técnicos. A pessoa
potencialmente participante é encorajada a utilizar o(s) dispositivo(s) que estão
à sua disposição, desde que seja(m) capaz(es) de registrar som e imagem.
Ambos estes componentes do mapa – o formato proposto em termos de
instantâneos de som e a ausência de exigência de padrões técnicos a serem
atendidos – relacionam-se diretamente com o fato de dispositivos móveis que

344
possibilitam essa modalidade de textualização serem utilizados cotidianamente
por um número massivo de indivíduos. É preciso frisar, no entanto, que o fato
de este entendimento mapeamento sonoro estar contraposto à existência de
um regime selfie de produção de subjetividade, e à ativação de uma contra-
política do smartphone, o uso de smartphones não é uma regra necessária à
participação no mapa, uma vez que qualquer pessoa que queira registrar som
e imagens utilizando outros dispositivos técnicos pode fazê-lo. O que se solicita
é que se leve a cabo a experiência de formulação de um instantâneo aural,
como um meio de textualizar a apreensão sonora de um local segundo uma
perspectiva própria.
Portanto, o uso de smartphones não é necessário, mas quando é
utilizado, o que o Escuta Ipatinga propõe é um uso menor, pelo qual o
smartphone é ativado como ferramenta oto-gráfica.

345
Figura 72: o website <www.escutaipatinga.eco.br> em 16/02/2018.

346
Figura 73: "Cariru. Meio-dia, domingo. Sombra boa. Com menos agentes poluentes, posso
ouvir até folha caindo no chão". Fonte: <www.escutaipatinga.eco.br>.

Figura 74: "Vila Celeste. Vereador utiliza carro de som para fazer propaganda de seus
projetos. Aqui na Vila Celeste, até mesmo agentes públicos violam o direito ao meio-ambiente
equilibrado". Fonte: <www.escutaipatinga.eco.br>.

347
2.6. O Escuta Ipatinga em parágrafos curtos

O trabalho foi nomeado “Escuta Ipatinga” por dois motivos básicos: 1)


por ser planejado como um dispositivo que diz respeito à extensão física do
território delimitado como área urbana correspondente à cidade de Ipatinga; e
2) por endereçar a essa extensão física a palavra “escuta” sob a forma da
interjeição “escuta!” (como quando você interpela alguém para lhe dizer algo,
mas antes, lhe diz “escuta”, e então apresenta o que iria dizer).
Esta parte do capítulo dedica-se à descrição das ideias básicas que
subjazem à elaboração do trabalho em questão. Seguem parágrafos curtos e
proposições simples:

1. O Escuta Ipatinga é uma plataforma sempre em processo. É aberta, e


sua finalidade é indeterminada.

2. O trabalho mantém uma relação com o lugar, através da qual não se


pretende representá-lo, mas encorajá-lo.

3. Quando o trabalho acontece? O trabalho acontece quando há uma


variação qualitativa na sensibilidade ou na ação. Por exemplo, quando
uma pessoa passa a usar seu celular para registrar uma mensagem de
voz, mas produzindo um registro no qual a “mensagem” é o próprio
meio-ambiente sonoro. A “voz” captada e “mensagem” compartilhada é
a própria paisagem sonora. Em outras palavras: a mensagem de voz
torna-se uma gravação de campo. Assim, o trabalho acontece quando a
pessoa que tem contato com a proposta passa a escutar o seu dia-a-dia
de outra maneira. Ou seja: acontece quando alguém passa a praticar um
modo de escuta ainda não praticado. Dito de outro modo: acontece
quando há uma transformação qualitativa na relação que alguém
estabelece com o seu em torno.

4. O trabalho é como um espaço, um palco ou uma tela abertos no qual o


participante pode imprimir um traço, a partir de uma experiência de
escuta. Trata-se de um convite para que os habitantes do local escutem
uns aos outros, e manifestem suas escutas, traduzindo em expressão
própria uma ou algumas paisagens sonoras que compõem o contexto no
qual se vive, bem como o modo particular com as escuta.

5. As paisagens captadas e expressas são variadas, e tal variedade afirma


dois pontos específicos: 1) que a cidade é um arquipélago sonoro; Isto

348
é, um complexo que é nomeado e estabelecido como uma unidade, mas
que é feito de fragmentos particulares e relativamente autônomos,
formando assim um conjunto multicentrado. 2) que a paisagem está em
vias de tornar-se um material sujeito a transformações, as quais podem
ocorrer em função do modo como a cidade é enredada em
agenciamentos coletivos específicos.

6. Uma escuta é uma performance e um processo que envolve sempre um


arranjo específico de materiais e um repertório interpretativo que traduz
esses materiais em uma inteligibilidade possível. Uma diversidade de
conotações culturais podem emergir ao longo de um processo de
escuta. Que conotações são essas? Que conotações você experimenta
em relação ao que você ouve? Quais objetos disparam em você
conotações particulares? Quais são familiares, quais são incomuns?

7. O Escuta Ipatinga é, ele mesmo, um processo em curso. O site não é


agora como era no mês passado, e não será no mês que vem como o é
agora.

8. O trabalho não é exibido, proposto e divulgado como uma “obra de arte”.


Pois ele não quer interpor entre si e o público um repertório de imagens
pré-concebidas e amplamente divulgadas sobre a ideia de “arte”, bem
como sobre a ideia do que seria estar em presença de um trabalho de
arte (no senso comum seria, em geral, assumir uma postura de
contemplação). Tais ideias circulam dentre pessoas que vivem em
contato com matriz cultural advinda do continente Europeu, onde elas
(as ideias) desfrutam de um enorme poder de pregnância. Por este
motivo, o trabalho não faz nenhum recurso ao título de “arte” e à suposta
autoridade que esse título pode veicular.

9. Não se sabe, de antemão, o que esse trabalho é: se ele é um espaço


em que você pode protestar algo, ou se é um espaço onde você pode
colocar um som particular de sua vizinhança e dizer algo sobre ele.
Trata-se de um espaço que cuida, desde o início, de propor-se como
indeterminado, e, portanto, como aberto a encontrar suas determinações
ao longo das interações com o público.

10. O Escuta Ipatinga é um espaço no qual você não está consumindo


nada, mas você existe mesmo assim. E, sobretudo, no qual você existe
como co-criador. Você pode co-produzir aquele espaço, se quiser.

11. Escuta Ipatinga é um ponto de partida para uma conversa. Tal conversa
se abre a uma constelação de assuntos envolvendo som, escuta, meio-

349
ambiente, habitação, espaço, territórios existenciais, micropolítica,
virtualidade, arte contemporânea, crítica, etc.

12. O trabalho entende a cidade como possível espaço a ser investigado,


cultivado e transformado de modo comum, a partir de noções ampliadas
de espaço e de urbanidade.

13. Escuta Ipatinga propõe participação e contemplação, ao gosto de quem


participa. Realizar uma gravação e enviá-la para mim é participar;
passar um tempo escutando e navegando no site também é participar.

14. Em termos das condições de um exercício do conhecimento (isto é, em


termos epistemológicos), o trabalho acontece quando há uma virada do
predomínio da cultura da percepção baseada em objetos visuais sólidos
para o predomínio de uma percepção pautada na dinâmica de fluxos
sônicos que emergem no contexto de situações específicas e cotidianas.
Em termos epistemológicos, portanto, o trabalho acontece
coincidentemente a um devir líquido da paisagem. Como seria um lugar
em que o espaço da cidade torna-se vetorial e ressonante? Como seria
se o meu modo de perceber o espaço experimentasse um devir-
“hidráulico”?301

15. Escuta Ipatinga é projetado em favor de possíveis sinergias entre


educação, arte, ecologia, senso de comunidade, criatividade,
participação social, cultura.

2.7. Trajetos e participações

O trabalho estabelece uma aliança com modos de ação artística que


consistem em propor trajetos. Dentre os vários casos em que a arte propõe
trajetos, este é mais um modo de ação possível. Ele propõe uma experiência
de relação com o espaço urbano por via da prática de escuta. Junto a isto, se
desejável, propõe um ato de partilha da experiência vivida, mediante uma
veiculação sensível em forma de gravação.
O exercício da gravação, por sua vez, envolve uma série de escolhas
subjetivas, nas quais o sujeito tem de decidir quando começar e quando
encerrar a gravação – isto é, como emoldurar a coisa a ser apresentada; bem

301
Refiro-me aqui à ideia de “modelo hidráulico” como modelo de pensamento e ação descrito
em Deleuze e Guattari (1980, p. 447; 449; 481).

350
como tem de decidir se o conteúdo atual da escuta é merecedor de registro, e
segundo quais critérios.
Além daquele que realiza e envia uma gravação, participa também
aquele que entretém uma conversa, que elabora uma pergunta, bem como
aqueles que colocam em jogo possíveis formas de interação que não foram
previstas de antemão (o contorno das possibilidades é informe e imprevisível).
.
*

O trabalho realiza-se como ação prática e micropolítica de afirmação da


ação coletiva em relação a um novo senso do intolerável: O mundo do áudio
vírus saturou-se, esgotou, tornou-se intolerável. Se assumirmos aqui uma
linguagem de projeto de pesquisa, podemos elencar os seguintes objetivos: 1)
Multiplicar o exercício da gravação sonora (e a prática de escuta) no interior de
uma cultura de uso de mídias móveis. Ressaltar a particularidade cultural,
sensorial e epistêmica desse tipo de prática; 2) Promover uma situação na qual
o participante possa experimentar a situação de agir como um sujeito ouvinte
corporalmente presente – diferentemente do modo de ação desempenhado
conforme a posição de consumidor passivo sobre o qual são injetados áudio-
vírus; 3) Desdobrar questões em torno do problema relativo à diversidade de
modos de ação praticados por ouvintes pouco integrados a um regime
sensorial audiovisual padrão. Quais condutas de escuta são experimentadas
em relação a espaços, tempos e modos de existência diversos dos que
preenchem um padrão hegemônico de frequentação de aplicativos e conteúdos
audiovisuais?302.
Assim, o trabalho se propõe como intervenção problemática na ordem
do padrão hegemônico do media consumption, de modo a cogitar e
experimentar possibilidades de extrair desse regime um conjunto de potências
de agir que podem ser atualizadas de formas diversas, e podem ser
textualizadas em meios e proposições práticas diversas. Trata-se de um modo

302
A respeito desta curiosidade que move a pesquisa, e que consiste em perguntar pelos
modos de comportamento praticados por ouvintes pouco integrados a um regime audiovisual
eletroacústico, ver dois outros trabalhos de pesquisa e produção artística realizados por mim
como desdobramento desta questão: o Otográficas 1: Ouro Preto, mencionado acima; e o
artigo “O lugar da Escuta em Meu Tio o Iauaretê” in: Anais da XIV Semana de Letras da UFOP.

351
de realização que, desde dentro de um regime sensorial, opera sob a forma de
crítica imanente e implosiva. O que tenho posicionado aqui como otografias e a
arte do desenho de escuta são práticas críticas.
Portanto, a mobilização de práticas artísticas que envolvem a
performance de escuta vincula-se a um trabalho de pesquisa que intenciona
uma compreensão mais detalhada de práticas de escuta desempenhadas em
contextos da vida cotidiana e em ambientes não-institucionais303. É neste
sentido que o trabalho elegeu a mobilização de ferramentas móveis de amplo
uso em culturas urbanas atuais em um jogo que favoreça maior sensibilização
aural, de modo a posicionar a auralidade como um ponto de acesso ao
contexto local no qual vivem as pessoas. A ação configura-se em vínculo com
objetivos específicos: promover o exercício de uma escuta mais atenta e de
uma postura mais ativa com relação àquilo que chega aos ouvidos; e facilitar
uma cultura caracterizada por um maior engajamento entre pessoas e
ambientes sonoros e entre escuta como prática humana e a vida e
comunidade.

2.8. O mapa como pré-texto

O Escuta Ipatinga é um mapa sonoro colaborativo elaborado a partir de


uma concepção do sujeito como ser de habitação, um sujeito à habitação. A
este respeito, é preciso frisar que habitação e subjetividade se entrelaçam em
um loop ontológico. A habitação faz o sujeito, e o sujeito faz a habitação, de
modo que não há, nesta relação, um primeiro e um segundo termo. Por sua
vez, o exercício da habitação pode variar suas regras, em função de ações
praticadas pelo sujeito. Dependendo da experiência, o complexo corpo-mente
(sujeito) configura-se de um jeito ou de outro, em função de condições locais e
interações contingentes. A subjetivação é sempre contingente, mas essa
contingência porta uma regra geral: todo sujeito é um efeito de condições locais

303
Um exemplo de prática de escuta inscrita em um contexto institucional: a ideia de “escuta
estrutural” em música. Nosso interesse aqui seria o de investigar os modos pelos quais
pessoas não inscritas na instituição “musicologia” – bem como nos regimes sensoriais que ela
postula como legítimos – praticam escuta musical. O mesmo exemplo pode ser adaptado a
qualquer disciplina que postula modelos normativos de escuta, associados à postulação de um
regime sensorial correspondente ao modelo.

352
específicas – daí a esquizoanálise apresentar-se como uma “história universal
da contingência” (Deleuze; Guattari, 1987, p. 1).
Por esta razão, o mapa sonoro é entendido aqui como sendo
necessariamente uma plataforma que articula necessariamente a relação entre
experiência situada e diagramas socioculturais que condicionam as práticas de
produção e escuta do som. O mapa sonoro é também uma plataforma de
investigação que se articula ao nível dos processos de consolidação,
sedimentação e transformação de um estado subjetivo. O mapa sonoro aqui
descrito serve como pré-texto à textualização de repertórios de espaços-
tempos vividos no interior de um local, e, portanto, no interior de redes
materiais e virtuais vinculadas ao local. A questão é: em que medida uma
problematização particular, formulada a partir da cartografia de práticas de
escuta, pode contribuir para uma apreciação mais detalhada de problemas
relativos à subjetividade?

2.9. Pensamento orientado a fluxos

No dia 2 de novembro de 2017, eu me encontrava em uma sala escura


onde estava projetada na parede a seguinte pergunta: “o silêncio é um
privilégio dos ricos?” Esta questão era colocada ali por Myriam Lemberger304,
no contexto de seu trabalho Limites auditivos: o som como meio de produção
espacial305. A situação era a de uma sessão de comunicações que reunia
pesquisas dedicadas à relação entre som e espaço, particularmente espaço
público, e na qual apresentei comunicação relativa ao trabalho Otográficas 1:
Ouro Preto. O moderador da mesa era o artista e pesquisador Sven Anderson,
que também trabalha com “o ato de ouvir dentro de diversos contextos
306
arquitetônicos, físicos, sociais e emocionais” . Anderson é realizador de uma

Pesquisadora e praticante na área de arquitetura, com trabalho dedicado a investigar


304

questões relativas ao som e à escuta do ponto de vista do planejamento de espaços.


305
Lemberger, Myriam. Auditive Grenzen: klang als medium der raumproduction, dissertação
de mestrado produzida emu ma linha de pesquisa intitulada “estratégias espaciais”. Ver mais
sobre o trabalho em <https://spatial-strategies.muthesius-kunsthochschule.de/arbeiten/auditive-
grenzen-klang-als-medium-der-raumproduktion/>.
306
<http://www.svenanderson.net/>.

353
instalação sonora permanente em um local público na área central de Dublin,
produzida em colaboração com um setor da prefeitura local307.
Tratava-se, portanto, de uma situação de encontro entre pesquisas e
trabalhos relativos à articulação conjunta entre som, participação social,
comunidade, e ativação de espaços públicos tendo em conta experiências de
apreciação sonora e sensibilização aural. O trabalho Escuta Ipatinga começou
a nascer ali, entre a pergunta de Lemberger e as conversas posteriores com
Anderson308. Na minha perambulação por duas cidades tão diferentes, e na
improvável zona de intersecção entre Ipatinga e Dublin, nasceu o trabalho aqui
descrito.
Então: o silêncio é um privilégio dos ricos? A pergunta é até mesmo um
clichê, ao qual a resposta é “sim”, evidentemente. Observe: pessoas não fazem
o que querem em torno de bairros ricos e batalhões de polícia. Por sua vez, em
bairros periféricos, não há problemas em alto-falantes em volume máximo para
anunciar os mais variados tipos de serviços, eventos e produtos. E este não é
um fato isolado e particular de apenas uma cidade: áreas residenciais com
controle de ambiente acústico têm maior valor de mercado – até mesmo o
dinheiro tem sido mais sensível à poluição sonora que nossas teorias e práticas
artísticas309.
No entanto, o processo de investigação mostrou que valor imobiliário
não é tudo quando o assunto é um meio-ambiente equilibrado. O núcleo do
problema é educação, sensibilidade, e consciência ecológica. A cidade com a
qual o trabalho pretende se relacionar apresenta um evidente desnível em
termos de qualidade do ambiente acústico. Este é um fato que, talvez por ser
tão evidente, passa despercebido por grande parte da população local, e isto
por dois motivos: um deles diz respeito ao fato de grande parte da população

307
Trata-se do trabalho Continuous Drift. Ver mais sobre o trabalho em
<http://continuousdrift.com/>, e <http://www.e-flux.com/announcements/29280/sven-anderson-
continuous-drift/>.
308
Após conversas com Sven Anderson, realizei uma entrevista com o artista, com a promessa
de que tal entrevista seria transcrita e publicada.
309
A este respeito, ver artigo “Does noise have a stationary impact on residential values?”,
produzido no âmbito da pesquisa acadêmica em
<http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17539260910999992>; e o artigo “Silêncio
vale ouro: poluição sonora tem sido fator determinante na compra do imóvel”, produzido no
âmbito jornalístico em
<https://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/noticias/2013/05/02/interna_noticias,4720
1/poluicao-sonora-tem-sido-fator-determinante-na-compra-do-imovel.shtml>.

354
de uma dessas áreas não frequentar a outra, ficando, portanto, em condições
desfavoráveis de terem uma apreensão mais global da cidade; Também, e,
sobretudo, por grande parte da população não associar a ideia de som à ideia
de meio-ambiente. A emissão sonora em níveis desproporcionais tornou-se
hábito e norma.
Portanto, se o uso desmedido de alto-falantes e poluição sonora nas
áreas materialmente mais carentes é um fato, este fato não pode ser
exclusivamente reduzido à questão de desigualdade social em termos
financeiros e materiais. A questão seria, mais profundamente, a necessidade
de se fazer chegar à consciência o fato de que essas pessoas habitam um
meio-ambiente sonoro, e que o som é um agente que compõe o meio-ambiente
no qual as pessoas vivem e em relação aos quais as pessoas experimentam a
sua vida cotidiana.
Além desse fator de consciência ecológica e de uma ética decorrente
desta consciência, há a questão da articulação coletiva e do cuidado pelo que é
comum. Este último ponto encontra sua face prática em uma constatação
empírica: em áreas mais “nobres” da cidade, as empresas locais não fazem
algazarra com alto-falantes, também porque as associações de bairro se
posicionam contra esse tipo de abuso. Ou seja: algumas organizações
coletivas já mobilizam frentes de ação capazes de revidar hábitos abusivos
praticados através de ondas sonoras.

355
Parte 3

Sítio-especificidade e transformação do agenciamento aural

356
3.1. O “Estudo de Seleção de Sítios”

Em fins da década de 1960, iniciou-se um tipo de abordagem da prática


artística atenta à possibilidade de utilizar territórios atuais como meio de ação
artística transformativa. Conforme afirma o artista Robert Simithson, esse tipo
de prática substitui o modo naturalista (e, portanto, representativo) de se
assumir a categoria de espaço “por um sentido não objetivo do espaço”
(Smithson, 1969, p. 116), fazendo eco à ideia de que a arte não representa o
espaço dado, mas produz apreensões possíveis do espaço, como afirmara
Paul Klee já no início do século XX310.
A respeito dessa via aberta para a ação artística, pensado inicialmente
como um “estudo da seleção de sítios” (Smithson, 1967, p. 60), segundo o qual
a ação artística pode intervir em locais de modo a revelar novas paisagens,
Francesco Careri (2013, p. 136) afirma tratar-se de uma ação que toma o
espaço atual “como se fosse um texto” passível de ser lido e co-escrito311. Mas,
neste caso, um “texto” material, no qual o próprio corpo e a mente estão
imersos. Um texto-real que, de acordo com o autor, pode ser aberto e
experimentado física e conceitualmente. Segundo esta abordagem, a ação do
artista, na condição de agente que opera uma abertura em um local específico,
consistiria em "modificar o olhar do público em relação a esses territórios"
(Ibid., p. 138).
Careri faz eco às palavras de Smithson, para quem

a busca de um sítio específico permite que se extraiam conceitos do


existente, a partir dos dados sensíveis, por meio da percepção direta.
A percepção precede a concepção quando se trata de selecionar ou
de definir um sítio. Não se impõe, mas se expõe um sítio – seja ele
interior ou exterior. Interiores podem ser tratados como exteriores, e
vice-versa. São os artistas que podem explorar os lugares
desconhecidos melhor que ninguém (Smithson, 1967, p. 60).

Estas são algumas diretrizes de uma prática artística que, disse o autor
em 1967, “está apenas começando”: o “Estudo da Seleção de Sítios” (Ibid.). Tal
prática suscitaria, nas décadas seguintes, debates acerca dos termos mais

310
Paul Klee formulou a célebre tese segundo a qual “a arte não reproduz o visível, mas torna
visível” (Klee, 2001 [1920], p. 43). Tal concepção da operação artística para além do
naturalismo e da representação encontra-se na base da tese Deleuzo-Guattariana sobre a arte
como prática de “captura de forças” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 422).
311
“o território atual é um medium surreal através do qual podemos ler e escrever sobre o
espaço como se fosse um texto” (Careri, 2013, p. 136).

357
adequados para lidar com esse tipo de procedimento realizado a título de
“arte”312. E isto porque a ideia de operar uma intervenção em um local
específico de modo a poder transformar a percepção que um público tem do
local em questão passou a ser experimentada de maneiras muito diversas,
mediante estratégias, meios materiais e finalidades diversas.
O próprio Smithson, por exemplo, desdobrou essa ideia de “Estudo de
Seleção de Sítios” mediante a proposição de uma experiência que consistia em
um passeio por uma área suburbana, posicionada no contexto da operação
artística, como “um meio para inferir do território categorias estéticas e
filosóficas com as quais confrontar-se” (Careri, 2013, p. 142).
É neste contexto que Smithson desenvolve um trabalho que opera como
um divisor de águas em sua trajetória313: uma excursão pelo rio Passaic, em
uma área próxima a Nova Jersey. O trabalho que chegou a ganhar uma versão
em formato de exposição na galeria da colecionadora Virginia Dwan 314 em
Nova Iorque, mas cujo contorno geral (os limites que constituem a “obra”) é
problemático e suscita discussão. Este trabalho foi inicialmente concebido
como um convite: o público deveria alugar um carro, trazer uma máquina
fotográfica, e ir junto com o autor-guia ao longo do rio Passaic em um exercício
pseudoturístico de exploração de um território físico cuja localização temporal é
problemático315. “Uma terra que se esqueceu no tempo” (Smithson, 1996
[1967], p. 356), como descreve o autor no documento-convite, intitulado “veja
os monumentos de Passaic”:

O que você pode encontrar em Passaic que não pode encontrar em


Paris, Londres ou Roma? Procure-o sozinho. Descubra (se
conseguir) o respiro imponente do Passaic River e os monumentos
eternos nos seus diques encantados. Dirija no conforto do carro
alugado em direção à terra que se esqueceu no tempo. A poucos
minutos de Nova Iorque. Robert Smithson o guiará através dessa
série fabulosa de lugares (...) e não esqueça a sua máquina
fotográfica. Estão previstos mapas especiais para cada viagem. Para

312
“Site-determined, site-oriented, site-referenced, site-conscious, site-responsive, site-related:
estes são alguns novos termos que emergiram nos anos recentes entre muitos artistas e
críticos para dar conta das várias permutações da arte site-specific no presente” (Kwon, 2002,
p. 1).
313
A este respeito, a crítica de arte Kay Larson afirmou que “as excursões tornaram-se o ponto
focal do pensamento de Smithson: levaram-no a abandonar progressivamente as esculturas
quase minimalistas (...) e indicaram-lhe o caminho que permitirá que sua arte se liberte das
obrigações sociais e materiais impostas pelos museus e pelas galerias” (Larson, K, 1995: 40).
314
<https://monoskop.org/Virginia_Dwan>.
315
Por “localização temporal” entenda-se, o modo como um espaço está inserido em uma
distribuição particular de presente, passado e futuro.

358
maiores informações, visite a Galeria Dwan, 29 Oeste, 57ª rua, Nova
Iorque (Ibid.).

Na Galeria Dwan, este trabalho foi veiculado sob a forma de exposição,


em que se exibiu 24 fotografias em preto e branco junto ao negativo de um
mapa representando a região de monumentos ao longo do rio Passaic. A
respeito da heterogeneidade e complexidade dos elementos que compõem
este trabalho, Careri considera que

não há uma obra, pelo menos não no sentido de um objeto construído


e mostrado ao artista. E a obra não se encontra sequer no lugar
indicado pelo mapa: este não indica a ação do percurso e, de todo
modo, quem for ao sítio não encontrará uma paisagem transformada
pelo artista, mas a paisagem tal como ela é, no estado natural em
que se encontra. Assim, a obra consiste em termos realizado esse
percurso? (...) A obra está nas fotos expostas na galeria ou nas fotos
que os visitantes tirarão? A resposta é que a obra é todas essas
coisas juntas. Há uma série de elementos (o lugar, o percurso, o
convite, o artigo, as fotos, o mapa, os escritos precedentes e os
escritos posteriores) que constituem o seu sentido e que são (...) a
própria obra (Careri, 2013, p. 140).

Segundo o autor, a obra já se encontrava em curso antes de ser exibida


como tal, e continua a ser desdobrada após exibições particulares. Trata-se, aí,
de uma poética na qual a obra “é submetida a uma série de prolongamentos
em todas as direções” (Ibid.). Isto porque “Smithson continua a reelaborar os
materiais fotográficos, os vídeos, as descrições, sempre postergando o sentido
completo” (Ibid.) do trabalho.
Portanto, tem-se em jogo a enunciação e a prática de um modo
operacional de ação artística que preserva as seguintes características: 1)
Propõe-se manter o trabalho em estado de abertura e processo, postergando
todo efeito conclusivo que poderia vir a efetuar uma compleição do sentido do
trabalho. O sentido só prolifera, continuamente em estado de disseminação; 2)
Trata-se de uma arte do trajeto; e os componentes do trabalho estão dispersos
como elementos díspares e heterogêneos, mas que confluem para um contexto
de experimentações práticas de estabelecimento de uma relação
qualitativamente distinta com o estado de coisas atual em um local específico.
3) Intenciona-se detectar camadas virtuais de territorialidade que atravessam
um local, tornando sensível o pertencimento deste a um enredo espiritual – isto
é, de seu pertencimento a uma tradição (passado), bem como a expectativas

359
presentes e futuras por parte de quem ocupa ou de quem detém os direitos de
propriedade e exploração (leia-se, os meios de produção) do local.

*
As mesmas questões que Careri posiciona com relação ao trabalho-
convite de Smithson podem ser endereçadas ao trabalho Escuta Ipatinga. Há
obra? E se há, onde está a obra? O convite lançado pelo mapa sonoro
colaborativo consiste em facilitar a participação de populações locais na
realização de um repertório sônico levantado coletivamente. A “obra” está no
site hospedado na internet, mas também nos cartões distribuídos nas ruas, nos
diálogos estabelecidos com pessoas locais em torno da proposta, na
formulação de questões junto as essas pessoas, no grupo de mensagens
coletivas articulado junto a um aplicativo de smartphone, nos trajetos
percorridos para realizar as gravações, na busca por paisagens sonoras
inusitadas, no elo criado entre paisagens sonoras cotidianas e a iminência de
tornarem-se parte do projeto, no convite às pessoas a realizarem seus próprios
trajetos e performances de escuta, e na zona indeterminada das performances
de escuta desempenhadas pelos participantes. A obra está agora, enquanto
você lê esta frase. Ela está enleada aos problemas enunciados nesta tese. Ela
prolonga esta tese, assim como esta tese a prolonga.

Figura 75: Cartão de divulgação do trabalho (frente). Papel e carimbo, feito à mão. Fonte:
arquivo pessoal do artista.

360
Figura 76: Cartão de divulgação do trabalho (verso). Papel e carimbo, feito à mão. Fonte:
arquivo pessoal do artista.

Figura 77: Cartões de divulgação do trabalho (frente). Papel e carimbo, feito à mão. Cada
cartão é planejado como um ponto de partida para uma conversa acerca do trabalho em
questão, e do campo de questões que ele implica. Fonte: arquivo pessoal do artista.

361
Figura 78: O site <www.escutaipatinga.eco.br> acessado via smartphone. Fonte: arquivo
pessoal do artista.

E todos esses componentes são pré-textos para o que mais interessa ao


trabalho: o desenho de escuta como atualização de uma variação qualitativa na
esfera da auralidade. Uma intervenção no âmbito do modo de agir, mobilizada

362
por uma variação performativa em termos de percepção do espaço acústico,
bem como do espaço coletivo em geral, do espaço da cidade. Uma variação
que se opera sobre a percepção do próprio sentido da audição e da atividade
da escuta como modo de conhecimento ambiental e de instauração
(Lapoujade, 2015) de uma experiência real.
Se certa variação aural constitui os objetivos mais ideais do trabalho,
fica, naturalmente, difícil falar na existência de uma “obra”, no sentido de um
objeto sólido, com suas bordas delimitadas, fechado sobre si mesmo, e
ontologicamente inscrito no registro da propriedade intelectual.
Tal forma de arte que propõe trajetos e transformações qualitativas da
percepção, da sensação e da intelecção do real é certamente uma forma
problemática, porque remete a uma mais-valia de vida ainda não quantificada
como capital imaterial “artístico” e, sobretudo, porque não encerrada na forma
de um objeto concreto comercializável como arte.
O caráter problemático desse tipo de prática não implica, no entanto,
que o artista não queira ou não mereça ser amparado por instituições que
zelam pelo bem público. Por exemplo, em um texto intitulado “Manifesto sobre
os direitos do artista”, redigido pela artista cubana Tania Bruguera (2012), lê-se
que

artistas socialmente comprometidos falam sobre momentos difíceis,


lidam com tópicos sensíveis, mas, diferentemente de jornalistas, eles
não têm proteção legal quando fazem seu trabalho. Diferentemente
de corporações, eles não têm amparo econômico significativo.
Diferentemente de governos, eles não têm poder político. A arte é um
trabalho social baseado em uma prática que torna os artistas
vulneráveis e, como no caso de jornalistas, corporações, instituições
governamentais e religiosas, eles têm o direito de serem protegidos
porque estão fazendo um serviço público (Ibid.).

Tal afirmação pode parecer demasiado vaga, se não forem definidos os


termos envolvidos. Primeiramente, o “artista” descrito acima não é o artista que
opera segundo as agendas institucionais de grandes empresas e agentes do
mundo da arte (Danto, 1964), Tampouco do artista que preenche a agenda do
espetáculo midiático. Trata-se aí do artista que está procurando elaborar suas
próprias formas de ação, em função das linhas de força que se encontram em
seu próprio presente, na condição de estar enredado em um contexto

363
específico, e em meio ao qual age de forma intempestiva – isto é, com esse
contexto e contra ele, a favor da abertura a desdobramentos possíveis 316.
Trata-se aí, de uma condição de ação artística que se encontra pouco
amparada por instituições de Estado, porque se orienta em relação a práticas
culturais vinculadas a valores que não estão traduzidas em capital dinheiro,
além de orientarem-se a processos de emergência, nos quais os objetos de
interesse são coisas ainda em estado ainda incipiente. Isto porque trata-se de
um modo de ação artística que precisa encontrar uma forma específica de ação
– com uma terra e um povo específicos. Uma arte que não conhece, desde o
início, a forma de ação segundo a qual irá proceder. Em outras palavras: que
não tem uma “receita”, que rejeita a regência de um algoritmo que não seja
aquele descoberto no processo empírico de investigação.

3.2. A (in)desejável a forma-folclore

Tal orientação a um “povo” pode ser encontrada, por exemplo, de modo


manifesto em instâncias do pensamento artístico exteriores ao mainstream
euro-centrado, e formuladas como antítese às evocações nacionalistas que já
conhecemos na história da arte ocidental. Tal é, por exemplo, o caso do grupo
de ativistas culturais “Taring Padi” – o “Instituto da cultura orientada-ao-povo”317
–, formado na cidade de Yogyakarta, na Indonésia, em 1998. A fundação deste
grupo acompanhou-se da emissão de um manifesto em que se descreve uma
“missão”, uma “visão”, e um diagnóstico. Neste documento, especificamente na
parte relativa ao diagnóstico, o texto denuncia o modo como as instituições de
arte daquele país promovem sua arte majoritariamente conforme a demanda
do mercado ocidental por itens exóticos, o que as leva a mascarar a relação
entre a potência da arte e as urgências de um povo mediante a forma do
folclore produzido para um mercado global.
Este manifesto comunica a intenção de desempenhar o papel de
“desconstruir símbolos nacionais hegemônicos que enfraquecem as

316
A respeito da noção de “intempestividade”, como uma figura particular do tempo, e,
sobretudo, de ação no tempo e com relação ao tempo (especialmente o tempo histórico), ver
Nietzsche (2003 [1874]), bem como os trabalhos técnicos de Amarante (2010) e Lima (2012).
317
The Institute of People-Oriented Culture „Taring Padi‟. “Manifesto” (1998). In: Why Are We
„Artists‟? 100 World Art Manifestos (Lack, 2017, p. 431-433).

364
habilidades do povo e controlar políticas públicas para o desenvolvimento da
arte e da cultura”318. Tal “desconstrução” figura entre as mudanças necessárias
para que o dispositivo da arte possa ser, naquele local, praticado de modo a

canalizar os desejos e necessidades do povo e priorizar abertura,


prosperidade social, soberania do povo, justiça entre gerações,
democracia, apreciação dos direitos humanos sem dispensar
responsabilidades, perspectivas de gênero, a reforma das relações
319
globais e a preservação de um bom meio-ambiente .

A despeito das tonalidades utópicas e fantasiosas que discursos


grandiloquentes podem assumir ao falar em favor de tópicos tais como
“democracia”, “soberania do povo”, permanece a relevância de um movimento
de articulação cultural que mobiliza o dispositivo arte contra as manobras
políticas de mistificação do povo e da cultura popular sob a forma museológica
e neutralizada do “folclore”, e a favor da produção efetiva de melhorias na
qualidade do meio-ambiente no qual vivem populações submetidas ao
exercício indiscriminado de um colonialismo cultural por parte de setores
industriais que mobilizam o capital “cultura” exclusivamente em favor de sua
ascese financeira.
Assim, as urgências locais do Taring Padi, com sua agenda anti-
imperialista devem ser entendidas à luz da história particular da Indonésia em
fins de século XX; No entanto, embora as condições locais e imanentes sejam
imprescindíveis para uma compreensão mais cuidadosa da razão de ser desta
articulação artístico-ativista, seu manifesto tem algo a dizer (encontrando
ressonâncias em outros contextos ao longo do mundo) com respeito ao vício
institucional, característico em diversos países, de equacionar a relação entre
as ideias de “arte” e “povo” sob a forma-folclore. Contrariamente a manobras
de mistificação do povo, muitos modos de realização de arte participativa se
colocam a contestar a estetização da ideia de “popular” e neutralização da
potência própria ao dispositivo “arte” de agir como operador de mudança social.
É desse direito do artista que fala Tania Bruguera em seu manifesto
citado acima: o direito de trabalhar e de ser amparado como um agente que
opera no sentido de transformação das condições de vida de um povo,

318
Ibid.
319
Ibid.

365
sondando e operando aberturas possíveis na direção de contextos mais
decentes de vida em sociedade.

3.3. Arte e povo: desta terra, nesta terra, para esta terra

“Desta terra, nesta terra, para esta terra, e já é tempo” é a conclusão do


texto “Meu Testamento” de Oswald de Andrade320 pinçado e posicionado por
Eduardo Viveiros de Castro (2016) como epígrafe de um texto intitulado “Os
Involuntários da Pátria”.
Este texto estabelece um contraste entre, por um lado, um modo de
subjetividade que se configura como “súdito” de um Estado soberano, e por
outro, um tipo de subjetividade que se constitui a partir de uma relação como
uma “terra” e como um “povo” específicos. Aqui é preciso, desde já, chamar a
atenção para o fato de os termos “terra” e “povo” serem mobilizados pelo
antropólogo em um sentido conceitual, e, portanto, não reduzido ao sentido
literal destas palavras. Viveiros de Castro faz eco ao modo como Deleuze e
Guattari posicionam as noções de terra e povo com relação ao problema do
pensamento e da corporeidade, ambos entendidos como problemas relativos a
processos de individuação. E neste contexto, “terra” diz também de um solo
sobre o qual se estabelece e se distribui um pensamento; e “povo” diz também
de singularidades pré-individuais (Deleuze, 1968) mobilizadas no seio de um
agenciamento de individuação física e psíquica.
Portanto, a crítica à subjetividade “súdita” (Viveiros de Castro, 2016, p.
10) aparece como uma questão relativa ao problema da individuação, e, como
tal, recusa todo essencialismo em favor da efetividade ontológica da relação e
do processo. E é à luz da problemática da individuação que me parece ser
interessante cogitar a descrição do artista como um agente que estabelece
uma relação vital com um povo. Como dissemos acima, em sua acepção
conceitual, a ideia de “povo” remete a uma multiplicidade heterogênea e a-
centrada, e, portanto, não a uma unidade homogênea e ideal, que é, por sua
vez, pressuposto básico em toda tradução do “povo” em termos de “massa”.

320
Publicado originalmente em 1944 como parte integrante do livro Testamento De Uma
Geração de Edgard Cavalheiro, o texto pode ser encontrado em Obras Completas (Andrade,
1970, p. 21-29).

366
Do ponto de vista prático, não se sabe, de antemão, qual é esse “povo”,
ele pode até mesmo ser um povo “não-humano” ou um povo que não existe
ainda. O que interessa aqui com relação à noção de “povo” é o fato de ela não
referir-se a uma instância dada ou pré-existente. E é em relação a tal noção
que proponho aqui uma apreciação da ideia de da ação artística como prática
estabelecida em relação com um local, uma terra e um povo específicos. Neste
sentido, podemos lembrar aqui o contraste entre as figuras conceituais do
súdito e do indígena tal como foram descritas por Eduardo Viveiros de Castro
em um texto que pode ser lido como um manifesto em favor da deserção da
subjetividade com relação aos axiomas de uma forma-Estado321.
Em seu texto, para posicionar conceitualmente o que chama de
indígena, Viveiros de Castro julga ser preciso recorrer à etimologia:

A palavra indígena vem do latim indigĕna,ae “natural do lugar em


que vive, gerado dentro da terra que lhe é própria”, derivação do
latim indu arcaico (como endo) > latim clássico in- “movimento para
dentro, de dentro” + -gena derivação do radical do verbo latino gino,
is, genŭi, genĭtum, ginĕre “gerar”; Significa “relativo a ou população
autóctone de um país ou que neste se estabeleceu anteriormente
a um processo colonizador” (...); por extensão de sentido (uso
informal), [significa] “que ou o que é originário do país, região ou
322
localidade em que se encontra; nativo

A distinção entre a significação das palavras “índio” e “indígena”,


acompanhada do recurso etimológico, conduz o autor à tese de que “todos os
índios no Brasil são indígenas, mas nem todos os indígenas que vivem no
Brasil são índios” (Viveiros de Castro, 2016, p. 7; grifo meu). E isto porque,
segundo o autor, o que constitui o “indígena” não são traços biológicos ou
étnicos, mas o modo como a pessoa experimenta e pratica a própria
subjetividade em relação à terra em que vive (Ibid.). Assim como, por exemplo,
em Espinosa, o que define um “corpo” não é meramente um conjunto de suas
características biologicamente constatáveis, mas os agenciamentos materiais
nos quais ele se enreda323.

321
Trata-se do texto “Os Involuntários da Pátria”, in: Pandemia. São Paulo: n-1 Edições, 2016.
322
Dicionário Eletrônico Houaiss, citado em Viveiros de Castro, 2016: 8. Negritos do autor.
323
A este respeito, é exemplar o exemplo descrito por Deleuze e Guattari (1980, p. 314) em Mil
Platôs, segundo o qual “Há mais diferenças entre um cavalo de corrida e um cavalo de lavoura
do que entre um cavalo de lavoura e um boi”. Ou seja: importa menos o fato de dois corpos
serem biologicamente semelhantes do que os agenciamentos materiais, afetivos e dinâmicos
nos quais tais corpos se enredam. Viveiros de Castro desdobre este mesmíssimo tema em um

367
Segundo Viveiros de Castro, não há uma essência indígena, mas uma
prática. Melhor dizendo: há índios atuais, biologicamente caracterizados; mas
há indígenas cuja caracterização possível é primordialmente pragmática. É à
luz da etimologia e desta definição relacional do indígena que o autor
estabelece um contraste entre as figuras do indígena e do súdito, considerando
que

Essa condição de súdito (um dos eufemismos de súdito é “sujeito” [de


direitos]) não tem absolutamente nada a ver com a relação indígena
vital, originária, com a terra, com o lugar em que se vive e de onde se
tira seu sustento, onde se faz a vida junto com seus parentes e
amigos. Ser indígena é ter como referência primordial a relação com
a terra em que nasceu ou onde se estabeleceu para fazer sua vida,
seja ela uma aldeia na floresta, um vilarejo no sertão, uma
comunidade de beira-rio ou uma favela nas periferias metropolitanas.
É ser parte de uma comunidade ligada a um lugar específico, ou seja,
é integrar um povo. Ser cidadão, ao contrário, é ser parte de uma
população controlada (ao mesmo tempo “defendida” e atacada) por
um Estado. O indígena olha para baixo, para a Terra que é imanente;
ele tira sua força do chão. O cidadão olha para cima, para o Espírito
encarnado sob a forma de um Estado transcendente; ele recebe seus
direitos do alto (Ibid., p.10-11).

Neste ponto, é preciso frisar que a palavra “povo” não designa uma
unidade homogênea, como uma massa reunida em torno de uma mesma
identidade. Ao contrário de uma massa homogênea, o que se chama aqui de
povo é um agenciamento entre diferenças irredutíveis: “o povo tem a forma do
múltiplo” (Ibid., p. 12). Como afirma o autor

“Povo” só (r)existe no plural – povoS. Um povo é uma multiplicidade


singular, que supõe outros povos, que habita uma terra pluralmente
povoada de povos (Ibid., p. 11).

Em contraste com a forma do múltiplo, o autor dispõe, à moda Deleuzo-


Guattariana, a forma da identidade, com suas correlatas formas da Unidade e
homogeneidade. Em seu texto, a instância que encarna esta forma é também o
“Estado”:
O Estado, ao contrário dos povos, só consiste no singular da própria
universalidade. O Estado é sempre único, total, um universo em si
mesmo. Ainda que existam muitos Estados-nação, cada um é uma

artigo intitulado “Une figure humaine peut cacher une affection-jaguar”, disponível online em
<https://www.cairn.info/revue-multitudes-2006-1-page-41.htm>.

368
encarnação do Estado Universal, é uma hipóstase do Um (Ibid., p.
12).

Assim, o antropólogo caracteriza o Estado como o operador de uma


separação entre uma subjetividade e sua relação de vínculo com uma
comunidade e uma terra locais, como condição para inscrevê-la no interior de
uma posição de “cidadão”, e, portanto, definindo-a em função do Estado-nação
(Ibid., p. 16). Trata-se de uma sobrecodificação (Deleuze; Guattari, 1972) que
redistribui ontologicamente o sujeito. Para este autor, é somente segundo a
lógica do Estado que alguém pode definir-se como proprietário de uma terra,
pois, segundo a lógica indígena, a relação entre subjetividade e terra se
configura sob a forma de uma co-pertença: não existe indígena apartado da
terra em relação à qual ele pertence. Conforme se pode observar:

Pertencer à terra, em lugar de ser proprietário dela, é o que define o


indígena. E nesse sentido, muitos povos e comunidades no Brasil,
além dos índios, podem se dizer, porque se sentem, indígenas muito
mais que cidadãos. Não se reconhecem no Estado, não se sentem
representados por um Estado dominado por uma casta de poderosos
e de seus mamulengos e jagunços aboletados no Congresso
Nacional e demais instâncias dos Três Poderes (Ibid., p. 14).

Deste modo, Viveiros de Castro considera que “os índios são os


primeiros indígenas a não se reconhecerem no Estado brasileiro” (Ibid.), mas
não são os únicos. Segundo o texto, há vários povos indígenas: “todos os
povos indígenas aos quais me referi acima: o povo LGBT, o povo negro, o povo
das mulheres” (Ibid., p. 19), e também, evidentemente, povos que o autor não
menciona. Na medida em que se constituem em relação a uma comunidade
específica, e que experimentam sua própria existência como pertencentes a
uma comunidade, a qual é sempre composta de elementos heterogêneos e
díspares (pois “homogeneidade” é uma categoria da representação e do
Estado), pode se falar, à luz de Os involuntários da pátria, em povos indígenas
como instâncias coletivas de um pensamento contra a forma-Estado. Em
outras palavras, um pensamento nômade, tal como vimos no capítulo anterior.

369
Nesta tese o nos trabalhos que a prolongam, o nosso povo é o dos
ouvintes, o povo dos au(di)tores, dos ouvintes-artistas e dos artistas-ouvintes,
composto por pessoas cujas práticas de escuta não se reconhecem na relação
de pretensa autoridade emitida por instituições do mundo da arte e do
mercado, e portanto, por conservatórios de uma “alta cultura” e indústrias
culturais do “novo” e do “descolado”.
Tal povo de ouvintes, na medida em que realizam um exílio com relação
às determinações das instâncias identitárias mencionadas acima, encontram-
se diante de um espaço de manobra a ser arranjado e praticado. O que chamo
aqui de desenho de escuta opera, sobretudo, nesse espaço indeterminado, em
que se produz um devir-indígena do ouvinte, no qual este encontra o povo e a
terra do qual pertence e em relação aos quais o ouvinte torna-se quem é. A
terra e o povo, isto é, a matriz de valores e os agentes envolvidos em sua
escuta.
Deste ponto de vista, o trabalho Escuta Ipatinga procurou praticar uma
ação conjunta entre devires-indígena do ouvinte e devires-indígena do artista.

Conclusão

Máquinas otográficas afirmam realidades aurais particulares. Uma


inscrição otográfica não restringe a retratar uma realidade dada: ela inclui, em
sua inscrição, uma questão relativa à dimensão do futuro.
Quando se fala em “futuro”, o que habitualmente vem à mente? O fim do
século XX e este início do XXI é caracterizado por uma crescente expansão e
adesão da tópica apocalíptica no âmbito da produção narrativa audiovisual.
Grandes produtores e distribuidores de narrativas audiovisuais começam a
interessar-se pela representação da relação entre humanos e não-humanos.
No entanto, prevalece uma tônica: tais representações são, muito
frequentemente, encenadas em contextos catastróficos. Catástrofes ambientais
e sociais, em sua maioria. No entanto, o humano sempre esteve em relação
com não-humanos. O humano se constitui através de redes (Latour, 1991;
2005), ou malhas (Ingold, 2011, p. 210-219; 2012: 39-40), e ele é fruto dessa
condição relacional, na qual a relação social não é apenas relações entre
humanos.

370
A construção narrativa acerca de uma imagem do futuro pode até ser
catastrófica, mas não necessariamente apocalíptica, pois ela há de ser a
catástrofe de um modelo epistêmico, e isto pode ser entusiasmador. O meu
ponto aqui é a de que a ideia de futuro não necessariamente deve assumir um
tom de chateação ou lamúria típicos de uma paixão pelo fim. Em termos de
narrativas do atual e do futuro, a situação de conjuntura na qual estamos
imersos pode ater ser uma situação na qual os documentários se assemelham
cada vez mais às ficções científicas e vice-versa. Mas isto não é motivo de
paixão-pelo-fim: o mundo atual sempre pode ser visto como uma ficção
científica324.
O trabalho descrito neste capítulo foi pensado como uma questão
relativa à dimensão do futuro. A este respeito, enfatizamos que o trabalho se
consolida através de suportes materiais distintos, dentre os quais estão este
próprio capítulo, o website hospedado na internet, as relações estabelecidas
com os participantes, e em possíveis modos de atualização não determinados
de antemão. Dentre os suportes, aquele que condensa o núcleo material no
qual o trabalho é veiculado como experiência propriamente estética é o
website. É preciso enfatizar, a este respeito, que o mapa apresentado e
proposto no website não é entendido como uma representação do estágio
atual da cidade: ele opera, sobretudo, como dispositivo de abertura a uma
dimensão do futuro.
No Escuta Ipatinga, a relação entre mapa e território atual não é de
representação, onde o mapa diria a “verdade” do território. A relação é de
abertura e potencialização do território. O trabalho procura afirmar uma
compreensão arrancada do presente, sobre a qual se propõe fazer influir e
circular expressões de vozes, modos de existência, vontades e necessidades
de indivíduos habitantes do local considerado. Trata-se, portanto, da produção
de um espaço particular, que opera como um duplo do espaço físico da cidade,
e que pode operar como ferramenta de abertura de vias de experimentação e
324
A este respeito, lembro apenas duas cenas: a primeira delas é a hipótese de Fancesco
Careri a respeito da origem da Arquitetura, a qual teria tido origem no gesto de nomeação de
um elemento (como, por exemplo, uma pedra) como recurso para se orientar no espaço. Para
Careri, o geste de apontar para uma serra e nomeá-la (dizer, por exemplo, “esse é o „morro da
garça‟”), consiste em um gesto pelo qual o sujeito reorganiza o espaço no qual ele vive, e,
portanto, realiza arquitetura. A segunda cena está na introdução do livro Diferença e Repetição,
quando Deleuze (1968) cogita que o livro de filosofia deveria ser escrito como “uma espécie de
ficção científica”.

371
especulação de possibilidades imanentes ao espaço atual. Portanto, trata-se
de uma operação pela qual se propõe, com o atual, ir para além dele, e ir
mediante vias abertas através da auralidade, pela auralidade, e para a
auralidade.
O trabalho mobiliza um arranjo coletivo em que se articulam o uso
cotidiano de mídias móveis, o uso cotidiano de conexão à internet, o exercício
da escuta como prática relativa à vida cotidiana, o senso de habitação, um local
específico, e um imaginário artístico que se relaciona com o futuro como
dimensão imanente ao plano de operação do trabalho.
Ainda com relação ao problema da elaboração de uma imagem do
futuro, consideremos um tipo de narrativa que tem se tornado popular nos
últimos quatro anos. A série audiovisual chamada “Black Mirror”, composta em
longos episódios, cada qual produzido por uma equipa particular, e
apresentando diferentes cenários futuros plausíveis, em função de estados de
coisas atuais. Em cada um dos episódios, se dá a ver uma diversidade de
consequências catastróficas do prolongamento de hábitos praticados em
função da monocultura epistêmico-ético-político-ontológica que vigora de modo
hegemônico atualmente sobre a Terra.
Assim, por exemplo, tem-se o episódio de Black Mirror no qual enxames
de insetos-drone são hackeados e utilizados como armas letais no contexto de
um ativismo terrorista325; ou então o episódio no qual vigora um mercado de
experiência da identidade pessoal perseverada para além das condições atuais
do corpo físico326; bem como os diversos episódios nos quais a vida privada de
alguém torna-se um inferno em razão da infiltração cada vez mais capilar da
técnica327. A cada temporada da série, multiplicam-se cenários nos quais o
futuro é sempre feito de implantes e de promessas de prolongação da vida
humana, enquanto o indivíduo humano é retratado como aquele que
inevitavelmente sofrerá as consequências próprio modo de vida hegemônico
que pratica hoje, e que poderá encurralá-lo de formas as mais diversas.

325
Trata-se do episódio “Hated in the Nation”. Ver descrição em
<http://www.imdb.com/title/tt5709236/>.
326
Trata-se do episódio “San Junipero”. Ver descrição em http://www.imdb.com/title/tt4538072/
327
Trata-se de episódios como “Shut up and Dance” (ver descrição em
<http://www.imdb.com/title/tt5709230/>) e “Nosedive” (ver descrição em
<http://www.imdb.com/title/tt5497778/>).

372
Dentre a massa de comentários que têm sido produzidos sobre a série
por parte de pesquisadores acadêmicos, foi um curto tweet o que me chamou
mais a atenção. Ele dizia: “O episódio de Black Mirror onde todos têm plano de
saúde grátis e respeitam limites emocionais”328. Ora, este episódio não existe.
E mais: ele não só não existe, como contraria a lógica da narrativa que
organiza a série, e que prescreve a projeção de futuros distópicos catastróficos.
O tweet acima mencionado foi um dos comentários que mais me
chamou a atenção, justamente por não respeitar um programa de imaginário
sobre o futuro. Em vez de fazer coro ao imperativo lamurioso distópico, o
comentário se instala no mesmo lugar que a lógica que ele contesta (as
condições atuais do presente) para afirmar virtualidades que também podem
ser atualizadas a partir do que já existe no mundo atual. Este tweet me parece
ser um dos comentários mais interessantes que se pode fazer sobre as tão
devastadoras quanto pertinentes críticas culturais produzidas a título de Black
Mirror, e por uma razão simples: porque não é um comentário sobre, mas uma
visão elaborada com Black Mirror, a para além de Black Mirror.
Portanto, em vez de uma dupla negação, uma dupla ficção: uma ficção
sobre a ficção. E neste caso, uma dupla ficção que contraria uma
normatividade de projeção do futuro, e que é textualizada em forma de tweet
(e, portanto, facilmente replicável, sendo uma ideia mais adequada ao modo
meme de ser). É neste sentido que o trabalho Escuta Ipatinga é pensado aqui:
uma espécie de “episódio de Black Mirror” tal como o que é imaginado no tweet
acima mencionado: um episódio no qual as pessoas dão um passo para fora
de um regime sensorial audiovisual – e, portanto, para fora de sua axiologia e
suas leis ideais da contemplação e do consumo – para agir outras práticas
aurais, as quais podem, inclusive, articular a construção de espaços comuns e
de mundos possíveis que não são imaginários, mas que são futuros atuais.
Portanto, trata-se de um trabalho que procurou abrir o presente a um
campo de possíveis mediante criação de elos entre gestos cotidianos banais e
a ação de constituição de espaços comuns. O trabalho se propôs como um
modo de atualização criativa de uma operação de arte sonora feita em relação
ao espaço urbano, e entende a si mesmo como uma operação de desenho de

328
<https://twitter.com/holyurl/status/950951334118912000>.

373
escuta, por visar facilitar transformações qualitativas a serem experimentadas
no âmbito de gestos cotidianos. Trata-se, então, da realização prática de um
dispositivo de expansão da imagem da realidade do local. E isto, sem pedir um
centavo ou um voto em troca. Por esta razão, inclusive, parte significativa da
população estranha o que está a ser proposto, uma vez que não se trata de
uma troca inserida no circuito da moeda, da mercadoria, e das formas políticas
estabelecidas.
Para boa parte dos habitantes locais, o trabalho ganha um sentido mais
tangível na medida em que se posiciona com relação a problemas diretamente
relacionados às suas vidas cotidianas, dentre os quais, como vimos, consta um
cultivo desproporcional da emissão sonora em espaços públicos, em favor de
interesses privados. No entanto, o trabalho não se limita ao atual. Considerada
em seu escopo, a operação proposta consiste em abrir um espaço no interior
da dinâmica atual, para fazer influir nessa dinâmica uma dimensão de futuro.
Em termos concretos, isto implica considerar que o trabalho vai além de
problemas específicos atuais (como o da poluição sonora, por exemplo),
permanecendo aberto como um dispositivo virtual, e inteiramente real, de
elaborações possíveis e coletivamente articuladas de novos contextos atuais.
Portanto, com o atual, contra o atual, e em favor de um atual que virá.
Assim, o trabalho aqui descrito e praticado afirma um modo de ação
artística que mobiliza conjuntamente: som; senso de habitação; senso de
comunidade; a escuta como dimensão constitutiva da subjetividade; senso
ecológico; a ampliação do engajamento sensorial do sujeito com relação ao
local (ou aos locais) em que vive. A presente tese e o dispositivo artístico em
questão trabalham conjuntamente o desdobramento de operadores teóricos e
práticos desenvolvidos no âmbito dos estudos sobre a relação entre escuta e
construção do lugar.
Uma “micro” ou “sub” política da auralidade329 em contraste com a
macropolítica fomentada e replicada em escala industrial massiva. Um pouco
de possível.

329
Por “subpolítica” refiro-me aqui a uma concepção da natureza tática de algumas práticas
micropolíticas, de se pensarem e se praticarem como “apolíticas ou subpolíticas” (Goodman,
2010: 198). Uma boa tradução desta ideia: “não tomar o poder, mas expandir a potência”.

374
CONCLUSÃO

Desenho de Escuta

375
Iniciamos o percurso desta tese com a hipótese de que seria possível
expandir a significação da palavra “panauralidade” mediante o desdobramento
de outras leituras possíveis para este termo. Vimos que a crítica que Douglas
Kahn faz sobre o discurso de John Cage a respeito do binômio “som” e
“escuta” gravita em torno da noção de “panauralidade” como designadora de
uma narrativa cósmica (ou uma ontologia geral do som), segundo a qual o que
interessa nos sons é o fato de serem potencialmente “musicais”. É em função
desse vínculo entre “panauralidade” e “musicalização do som” que Kahn (1999,
p. 3; 18; 113) se coloca a criticar Cage, que teria, em sua obra, “silenciado”
questões relativas à “socialidade do som” (Ibid., p. 162, 199 ).
Mas e se não houver apenas uma leitura possível para a ideia de
“panauralidade”? E se a ideia de que “tudo soa e sempre soa” (Ibid.: 159) puder
ser experimentada em relação a objetos que não são os “musicais”, e a um
discurso que não seja ontológico? O grande fio condutor da argumentação de
Kahn relativa à sua crítica à panauralidade Cageana como “silenciamento” da
“socialidade do som” é a elaboração do compositor em torno de sua ideia de
criar uma “peça de silêncio”. Considerando este ponto, lembramos que Cage
não concretizou esta ideia apenas mediante o trabalho 4‟33‟‟ (1952), mas
também o cogitou como um trabalho que se chamaria Silent Prayer (1948).
Vimos que Silent Prayer engaja diretamente um endereçamento à corporação
“Muzak” e o tipo de razão instrumental e política disciplinar da auralidade que
ela implica.
Neste ponto, ressaltamos que a ideia buscada por Cage (criar uma peça
silenciosa) não suscita apenas um discurso sobre a relação entre a escuta o
som, segundo a qual a escuta seria a via de acesso aos “sons em si” (Cage,
op. cit.). A interpretação que cogitamos aqui consiste em afirmar que a ideia de
criar uma peça silenciosa, pela via de Silent Prayer, diz respeito a um estado
de submissão da audição a um uso econômico-político do som e da audição.
Esta interpretação contraria a crítica de Kahn (reconhecendo sua pertinência
em face de uma ideia de panauralidade como ontologia geral do som), bem
como a narrativa do próprio Cage em torno de um acesso aos “sons em si”.
Assim, este trabalho procurou especificar um espaço de pesquisa a
respeito da escuta por vias que não se identificam com uma ideia de acesso ao

376
som “em si”, e que também não endossam as formas de abordagem da música
em termos de abordagens guiadas por categorias macroscópicas como “estilo”,
“gênero”, “obra”. O que o capítulo procurou fazer, com esta primeira parte, foi
articular um registro de inteligibilidade em relação ao qual a investigação
posterior seria posicionada.
Orientado por uma perspectiva etológica, pré-individual e rizomática,
este trabalho apresentou uma leitura da Muzak, entendendo-a como um
dispositivo que articula razão instrumental e mídias fonográficas em um modelo
de negócios que comercializa “estados de espírito” [mood] através de uma
racionalização do som e da audição. A Muzak é um dispositivo de saber e de
poder justamente por tratar-se de um modo específico de racionalização do
espaço acústico, do som e da audição. Mais do que uma racionalização da
audição, a Muzak é uma racionalização da auralidade, porque ela atua no
âmbito da memória e da afetividade: ela traduz em configuração musical um
saber de orientação utilitarista. A Muzak é um dispositivo de administração de
públicos e ambientes, bem como de mobilização da música como
“comunicação”, e, portanto, de algo planejado para ter sempre um significado e
um efeito no interior de um enredo. Trata-se de um dispositivo de “áudio
arquitetura” que, de acordo com a expressão de Brandon Labelle (2010: 186),
“deixa um legado”. Tal legado, como vimos, consistiu na transposição da
gestão moral da escuta musical do âmbito da disciplina para o âmbito do
controle.
O capítulo 2 descreve um campo problemático relativo à necessidade
teórica de pensar uma áudio virologia. São apreciados dois circuitos de
produção e consumo de som e música no contexto do mercado fonográfico de
início do século XXI, já na era da internet banda larga: a “música em estoque” e
a “logomarca sônica”. Neste contexto, os objetos materiais analisados foram
confrontados com a tese filosófica segundo o qual o estágio atual do mercado
de capitais opera como um processo contínuo de apropriação de “matrizes de
emergência” (Massumi, op. cit.) segundo um regime de “poder preditivo”
(Goodman, op. cit.) cujo paradigma operatório é o da captura. Neste ponto, a
ecologia sônica da fonografia incorpora um espectro ampliado de agentes e de
agência.

377
O capítulo 3 posicionou como sendo seu problema central a imagem do
“ouvinte”. Neste contexto, vimos a conceituação de um espaço polêmico da
escuta musical, como sendo um espaço relacional no qual o comportamento do
ouvinte se define a partir de uma relação especular com outros ouvintes.
Ressaltamos, nesta parte, a tese de que a categoria de ouvinte se define a
partir da introjeção de comportamentos praticados entre os ouvintes eles
mesmos, e não necessariamente a partir das configurações estruturais
externas ao plano de imanência e de temporalidade de uma escuta. Este
capítulo realiza também uma descrição da atividade de escuta musical a partir
de um espaço de transmissibilidade (Szendy, op. cit.) estabelecido entre os
ouvintes eles mesmos. Neste ponto, vimos a tese segundo a qual a escuta
musical é algo que se encontra em um processo contínuo e irrefreável de
diferenciação, uma vez que cada ouvinte escuta a partir de um vínculo de
endereçamento estabelecido em relação a outros ouvintes. Esta tese tem como
corolário a ideia de que a escuta musical se elabora entre os ouvintes, e,
portanto, entre modos de escuta, e não necessariamente e exclusivamente a
partir da força exercida por obras de arte.
Resulta daí uma concepção rizomática da escuta musical, segundo a
qual a escuta, na medida em que se endereça a outras escutas, é marcada por
uma plasticidade (Szendy, 2001, p. 27) pela qual ela tende a proliferar-se e
diferenciar-se continuamente através de um circuito aberto e sem nenhuma
origem e fim necessários. Por esta razão, sobretudo, apresentei a tese
segundo a qual o reino da escuta musical é o reino do simulacro e da
fantasmagoria. Em outras palavras: a escuta musical é da ordem daquilo que
Jacques Derrida chamou de diferança [différance], e que Gilles Deleuze, nos
primeiros trabalhos de sua trajetória filosófica, chamou de “anarquia coroada”.
É neste sentido de diferenciação contínua pela via do simulacro e da
transmissibilidade que assumo aqui uma aliança conceitual com a tese de
Peter Szendy segundo a qual é impossível haver uma comunidade de ouvintes
que escute a mesma coisa (Szendy; Donin, 2003, p. 14-16).
É ainda neste terceiro capítulo que se torna mais claro o deslocamento
entre um regime de escuta que prescreve o dever de submissão da escuta a
estruturas formais das obras musicais – o “regime moderno”, segundo Szendy
(op. cit.) –, e um regime de escuta musical caracterizado por uma injunção ao

378
prazer da escuta. Este desdobramento merece um excurso, através de um
texto de Jacques Lacan.
No texto Kant com Sade (Lacan, 1963), mediante uma aproximação
entre os dois pensadores referidos no título, e aparentemente opostos e
irreconciliáveis, Jacques Lacan ressalta o que entende como lhes sendo
comum, e que faz com que, conforme a fórmula do autor, Sade seja a verdade
de Kant. Segundo o psicanalista, o ponto comum entre os dois autores é a
postulação de uma lei moral puramente formal. Como se pode ler no célebre
texto de Kant, a lei fundamental da razão prática pura prescreve o seguinte
imperativo: “Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre ao
mesmo tempo valer como princípio de uma legislação universal” (Kant, 2002, p.
51). O que está em jogo aí é a capacidade de recusa da dimensão patológica
como fundamento da determinação da ação. Uma abdicação ao gozo mediante
recusa à dimensão patológica do prazer, e em favor de uma ação conforme o
interesse "universal". Esta abdicação ao gozo tem como seu negativo mais
literal e expresso a injunção imperativa ao gozo, tal como esta se encontra na
Filosofia da Alcova de Marquês de Sade.
Lacan ressalta que o puritanismo prescrito no imperativo de Kant e a
libertinagem prescrita em Sade tratam de uma só e mesma coisa: a postulação
de uma Lei formal ideal em que o prazer é rejeitado como norma da ação, ao
mesmo tempo em que se postula "a mais perfeita indiferença em relação ao
objeto" (Iannini, 2009, p. 132).
Para Lacan, Sade é a verdade de Kant porque, tanto na abdicação ao
gozo prescrita no imperativo Kantiano, quanto na injunção ao gozo prescrita no
imperativo Sadiano, encontra-se em ação, a indiferença em relação ao objeto,
prescrita sob a forma de uma Lei ideal de conduta. A diferença seria apenas o
conteúdo da injunção (sendo que uma prescreve "não goze!", enquanto a outra
prescreve "goze!"), de modo que a forma da injunção, por si mesma,
permanece intacta.
Portanto, entre dois pensadores diametralmente opostos, do ponto de
vista do tipo de conduta que prescrevem, Lacan destaca um ponto de
continuidade. É exatamente tal continuidade que vimos no terceiro capítulo
desta tese. Entre abdicação da dimensão patológica da escuta prescrita no
regime estrutural e a injunção ao gozo prescrita no regime tecno-fonográfico,

379
permanece a gestão da escuta musical mediante a postulação de um dever
moral. O quer varia é o conteúdo da prescrição, no entanto, permanece a forma
da regulação auralidade em função de um dever mais ou menos explícito.
Peter Szendy (2001, p. 18) afirma que o que caracteriza um regime musical é
justamente a prescrição de um dever. À luz desta tese, descrevi um
deslocamento entre um "regime moderno" e um regime fonográfico, mediante o
qual a própria (dimensão do objeto) "música" é excluída da narrativa acerca da
escuta. O que se valoriza é a possibilidade de usar o equipamento de
reprodução fonográfica em uma maior quantidade de situações possíveis, bem
como a possibilidade de acessar uma imensa biblioteca de músicas on demand
e a qualquer momento. Tem-se aí uma injunção ao "prazer da escuta", no qual
pouco importa a música (objeto) do prazer. A escuta musical é, assim,
capturada em uma narrativa na qual o que se vende não é sequer uma música,
mas a própria possibilidade de se escutar música a qualquer momento e em
qualquer lugar.
Podemos, então, sob um ponto de vista, cogitar que a passagem aqui
descrita entre dois regimes de escuta diversos corresponde à passagem entre
dois modos de introjeção de normas e valores sociais (a instância que a
psicanálise chama de "supereu"), pela qual se passa de um regime de
abdicação ao gozo (como no caso do regime moderno da "escuta estrutural") a
um regime de injunção ao gozo (como no caso do regime fonográfico do áudio
ubíquo). No entanto, é preciso lembrar que, em Sade, a própria dimensão do
prazer (como norma da ação) também é rejeitada. O prazer se esvai em um
uso dos corpos pautado na "mais perfeita indiferença em relação ao objeto"
(Iannini, op. cit.). Deste ponto de vista, o terceiro capítulo sustenta que o que
está em jogo no discurso sobre a escuta musical emitido por agentes atuantes
no âmbito do comércio fonográfico não é, exatamente, o alegado "prazer" de
escutar música, mas o simples uso das ferramentas de reprodução fonográfica.
Tal como, em Sade, tudo se desgasta no simples uso dos corpos.
A primeira parte da tese conclui, então, com o levantamento de
possíveis modos de mapear e ler estados de coisas atuais no âmbito da
fonografia (Rothenbuhler; Peters, 1997, p. 242; Iazzetta, 2009), através dos
quais vimos: 1) a noção de panauralidade e a possibilidade de esta noção ser
pensada não apenas no contexto de um discurso ontológico, mas também de

380
um discurso político a respeito da relação entre som e escuta; 2) a descrição
da Muzak como um dispositivo de poder (Foucault, op. cit.), que vai para além
da empresa Muzak (1934-2011), sendo desdobrado por diferentes vias
comerciais de mobilização racional do espaço acústico e da auralidade; Tal
virtualização da Muzak como dispositivo de racionalização da auralidade coloca
em jogo a necessidade teórica de formulação de uma áudio virologia. 3) uma
abordagem da escuta a partir da consolidação de imagens do ouvinte e da
escuta musical no âmbito das representações culturais, a qual se desdobra em
um estudo da auralidade como espectrologia (Derrida, op. cit.), pela qual se
pode pensar a escuta como uma questão relativa a um circuito aberto de
transmissibilidade (Szendy, op. cit.) diferencial de simulacro a simulacro, de
fantasma a fantasma.
A segunda parte deste trabalho dedica-se à leitura de operações
concretas de abertura de “espaços de manobra” no interior das linhas materiais
e imateriais circulantes na era fonográfica. Neste contexto, o capítulo 4 trata da
presença de um “pensamento nômade” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 469) na
pesquisa em música no Brasil. O capítulo tratou de apreciar o lugar conferido à
escuta musical no interior da produção teórica de Silvio Ferraz e Rogério
Costa, entendendo-os como dois operadores de um modo epistemológico
nômade (Ibid.) no contexto da pesquisa em música no país. Vimos que, em
Silvio Ferraz, o tratamento da escuta musical ressoa temas significativos do
pensamento artístico contemporâneo, tais como a desmaterialização da obra,
pela qual a ideia de criação musical encontra-se em um campo expandido, no
qual tanto a criação quanto a escuta musical são pensadas no âmbito de
agenciamentos particulares entre corpos específicos e no contexto de
situações específicas. As ideias de música improvável e ser da escuta
condensam, segundo nossa leitura, o núcleo do pensamento de Silvio Ferraz
como correspondente a uma epistemologia musical pautada no conceito
filosófico de diferença (Ferraz, 1998). Em Rogério Costa, vimos o ambiente da
livre improvisação musical como o agenciamento de um contexto específico de
experimentação da música como acontecimento vivido (Costa, 2016, p. 4). A
música como acontecimento e pensamento maquínico, no qual o praticante é
entendido como um meio através do qual passam gestos, frases, idiomas,
hábitos, bem como um desejo de música que pode ser atualizado como prática

381
de reapropriação lúdica e experimental das estruturas musicais em favor de
uma atualização da música como experiência vivida (mais do que como obras
fixadas sob a forma de um texto ou de estruturas estáveis e idênticas a si
mesmas). O ambiente da livre improvisação musical é, assim, ao mesmo
tempo, um local de experimentação prática e uma expressão da música como
devir.
O capítulo 5 ocupou-se de descrever o campo de questões relativas à
elaboração de um trabalho de criação artística realizado no âmbito do vínculo
entre arte sonora e espaço urbano. Vimos, neste contexto, as noções de
“cartão postal aural” (Tonkiss, 2003), “terra” e de “povo” (Deleuze; Guattari,
1980; Viveiros de Castro, 2016) como questões conceituais relativas à
elaboração de um mapa sonoro afetivo segundo um entendimento da arte
sonora como via prática de variação do agenciamento aural.
Concluímos aqui que não há escuta desvinculada de alguma política da
auralidade. Toda escuta implica, sempre, condições específicas de operação,
as quais são herdadadas, emprestadas, replicadas e inventadas. Há sempre
um coletivo, sempre uma rede. A escuta é uma prática discreta, mas que abre
o sujeito a uma experiência ampliada e intensiva do espaço em que este se
encontra. A ação da escuta conduz o sujeito para dentro e para fora de si.
Contínua travessia transfora: o próprio acontecimento da escuta implica um
vetor de subjetivação ou de dessubjetivação. Ao longo dos vetores está o nível
da socialidade, a modulação política. Se a escuta é pensada em termos de
regime e de poder, o poder é justamente uma força que pode acelerar ou
desacelerar o vetor de subjetivação praticado pelas vias da auralidade. “A linha
nunca é regular”, diz Deleuze (1992 [1990], p. 200). E nunca é “regular” porque
é sempre enviesada, sempre tensionada e modulada. Terminamos, então,
com este traço lógico: uma escuta é um processo que, em vez de ir de um
ponto a outro, se enviesa no meio do caminho. No viés está tudo aquilo que
faz da escuta ser outra coisa que a simples audição. É no viés que tudo
acontece, é no viés que uma escuta torna-se “sua”, ou a de outro qualquer.
Desenhar uma escuta é saber do viés.

382
Referências Bibliográficas:

ADORNO, T. Introdução à Sociologia da Música: doze preleções teóricas.


Trad. Fernando R. de Moraes Barros. São Paulo: UNESP, 2009 [1973].

__________. O Fetichismo na música e a regressão da audição. Tradução de


Luís João Baraúna. In: Os Pensadores. São Paulo: Editora Nova Cultural,
1996, pp. 65-108.

AGAMBEN, G. Qu'est-ce qu'un dispositif. Paris: Les Éditions Payot &


Rivages, 2014.

ALLIEZ, E. Deleuze filosofia virtual. Tradução de Heloisa B.S. Rocha. São


Paulo: Ed. 34, 1996.

__________. Du chaos à la chaosmose. Re-présentation du paradigme


protoesthétique, In: Chimères 2012/2 (N° 77), p. 123-129. Disponível online no
endereço: <https://www.cairn.info/revue-chimeres-2012-2-page-123.htm>.

AMARANTE, A. H. Notas para uma Filosofia contra o Tempo. In: Revista Sul-
Americada de Filosofia da Educação. N. 13, Nov. 2009 – Abr.
2010. Disponível online no
endereço <http://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/viewFile/5303/4418>

ANDERSON, I. Soundmapping Beyond The Grid: Alternative Cartographies of


Sound. In: Journal of Sonic Studies, n.11, disponível online no endereço:
<https://www.researchcatalogue.net/view/234645/234646>

ANDERSON, S. The Incidental Person: Reviewing the Identity of the Urban


Acoustic Planner. In: Journal of Sonic Studies, n.11, disponível online no
endereço: https://www.researchcatalogue.net/view/243093/243094

ANDRADE, O. de. Meu Testamento. In: Obras Completas: do pau-Brasil à


antropofagia e às utopias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970, pp. 21-
29.

ARVATU, A.; ABERDEIN, A. Rhetoric, the art of persuasion. Glastonbury:


Wooden Books, 2015.

ASSIS, M. D. Um homem célebre. In: Obra completa. Rio de Janeiro: Nova


Aguilar, 1986.

BAIRON, S. Texturas Sonoras: áudio na hipermídia. São Paulo: Hacker, 2005.

BASBAUM, R. Além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk, 2016.

BELTING, H. Image, Medium, Body, a new approach to Iconology. In:


Critical Inquiry, Winter 2005, v. 31, n.2, p. 302-319.

383
BENJAMIN, W. Passagens de Walter Benjamin. TIEDEMANN, R.; BOLLE,
W.; MATOS, O. C. F. (Org.). Tradução de Irene Aron e Cleonice P. B. Mourão.
Belo Horizonte: UFMG/Imprensa Oficial de São Paulo, 2006.

_____________. Theses on the philosophy of History. In: Hannah Arendt,


ed. Illuminations. New York: Schoken Books, 1969, p. 253-264.

BERGSON, H. L'Évolution créatrice. Paris: Alcan, 1907.

_____________. Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o


espírito.Tradução de Paulo Neves. Segunda edição. São. Paulo: Martins
Fontes, 1999 [1896].

BERLIOZ, H. Mémoires de Herctor Berlioz, comprenant ses voyages en


Italie, en Allemagne, en Russie, et en Angleterre 1803-1865, 2005 [1865].
Disponível online no
endereço <http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm >.

BEY, H. TAZ. New York: Autonomedia, 1991.

BLACKMORE, S. The Meme Machine. Oxford: Oxford University Press, 1999.

BORDIEU, P. La distinction: critique sociale dujugement. Paris: Minuit, 1979.

BOURRIAUD, N. Formes de vie: L‟art moderne et l‟invention de soi. Paris:


Éditions Denoël, 2003.

______________. Postproduction. Culture as Screenplay: How Art


Reprograms the World. New York: Nikolas & Sternberg, 2002.

BONNET, F. J. The order of sounds: a sonorous archipelago. Falmouth:


Urbanomic, 2016.

BOUTHOUL, G. Les guerres, élements de polémologie. Paris: Payot: 1951.

____________. Traité de polémologie. Sociologie des guerres. Paris: Payot:


1970.

BUTLER, J. Excitable Speech: the politics of the performative. New York,


London. Routledge, 1997.

CAESAR, R. A forma do utensílio: acaso ou analogia?. In: Anais do XXI


Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Música, Uberlândia, 2011.

___________. O Enigma de Lupe. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2016.

___________. Pós-modernidade e a música brasileira contemporânea: um


loop. In: Sekeff, Maria de L.; Zampronha, Edson (Org.). Arte e Cultura V:
estudos transdisciplinares. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2009, p.15-31

384
___________. Technographic listening: an experiment in feedback. In:
Interference: a journal of audio cultures, Issue 6, 2018. Disponível online em
< http://www.interferencejournal.org/technographic-listening-an-experiment-in-
feedback/>.

CAGE, J. A Composer‟s Confession. Paris: Éditions Allia, 2013 [1948].

________.A Year From Monday: new lectures and writings. Middletown:


Middletown University Press, 1967.

________. An Autobiographical Statement. In:


http://www.newalbion.com/artists/cagej/autobiog.html

_________. Silence: lectures and writings. Middletown: Wesleyan University


Press, 1961.

___________. Overpopulation and Art, 1992. In:


<https://archive.org/details/AM_1992_01_28>

CAGE, J.; CHARLES, D. For the Birds: John Cage in Conversation with Daniel
Charles. New York: Marion Boyars, 1981.

CAMPOS, H. de. Minha relação com a tradição é musical. In: Metalinguagem


& outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 257-268.

CARRATELLI, C. L‟integrazione dell‟estesico nel poietico nella poetica musicale


post-strutturalista: Il caso di Salvatore Sciarrino, una “composizione dell‟ascolto”
(Tese de doutorado). Université Paris 4; università Degli Studi Di Trento, 2006.

CARERI, F. Walkscapes: o caminhar como prática estética. Prefácio de Paola


Berenstein Jacques. Tradução de Frederico Bonaldo. São Paulo: G.Gili, 2013.

CASTEL, L. Mémoires d'un claqueur contenant la théorie et la pratique de


l'art du succès, des jugemens sur le talent de plusieurs auteurs, acteurs,
actrices, danseurs, danseuses. Paris : Constant-Chantpie, 1829.

CHAVES, R. Performing sound in place: field recording, walking and mobile


transmission. Ph. D. Thesis (Physics) - School of creative arts, Queen‟s
University Belfast, Belfast, 2013.

CLARKE, E.; COOK, N. Empirical Musicology: aims, methods, prospects.


Oxford University Press, 2004.

CONESA, La fabrication de l'ennemi : ou Comment tuer avec sa


conscience pour soi. Paris: Robert Laffont, 2011.

COSTA, R. Música Errante: o jogo da improvisação livre. São Paulo:


Perspectiva: Fapesp, 2016.

385
COX, C. Sound Art and the Sonic Unconscious. In: Organised Sound,
Cambridge University Press, v.14, n.1, p. 19-26, 2009.

CULLEN, B. Contagious Ideas: On evolution, culture, archaeology, and


Cultural Virus Theory. Oxford and Oakville: Oxbow Books, 2000.

DANTO, A. The Artworld. In: The Journal of Philosophy, Vol. 61. n. 19,
American Philosophical Association, Eastern Division Sisty-First Annual
Meeting, 1964, pp. 571-584

DAVISON, N. „Non-Lethal‟ Weapons. Global Issues Series. Basingstoke:


Palgrave Macmillan, 2009.

DAWKINS, R. The Selfish Gene. 30th Anniversary Edition. Oxford: Oxford


University Press, 2006 [1976].

DELALANDE. François. Analyse musicale et Psychologie de l'écoute. In:


Musique en jeu, n° 15 Paris: Seuil, 1974.

__________. Na ausência da partitura: o caso singular da música


eletroacústica. In: Artefilosofia, n.16, Julho de 2014. Tradução de Henrique
Rocha de Souza Lima, 2014, p.11-20.

___________.Pertinence et analyse perceptive. In: Cahiers


Recherche/Musique, n° 2. Paris: I.N.A./G.R.M, 1976.

DeLANDA, M. Intensive Science and Virtual Philosophy. London & New


York: Continuum, 2002.

DELEUZE, G. Conversações: 1972-1990. Tradução de Peter Pál Pelbart. Rio


de Janeiro: Ed. 34, 1992 [1990].

________. Critique et clinique. Paris, Minuit, 1993.

________. Crítica e clínica. São Paulo, Editora 34, 1997. Tradução de Peter
Pál Pelbart.

________. Deux régimes de fous: textes et entretiens 1975-1995. Paris,


Minuit,2003. Edição preparada por David Lapoujade.

________. Différence et Répétition. Paris, PUF, 1968.

______. Francis Bacon: Logique de la sensation. 2 vols., Paris, Éd. de la


Différence, 1981.

______. Foucault. Paris: Minuit, 1986.

_______. Le bergsonisme. Paris, PUF, 1966.

386
_______. L‟île deserte et autre textes. 1953-1974. Paris, Minuit, 2002. Edição
preparada por David Lapoujade.

_______. L‟Image Temps: Cinéma 2. Paris: Les Éditions de Minuit,1985.

_______ . Nietzsche et la philosophie. Paris, PUF: 1962.

________. Périclès et Verdi, La philosophie de François Châtelet. Paris:


Minuit,1988.

_________. La philosophie critique de Kant. Paris: PUF, 1963.

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. L‟anti-Oedipe. Paris: Minuit, 1972.

___________. Mille Plateaux. Paris: Minuit, 1980.

___________.Qu‟est-ce que la philosophie?. Paris: Minuit, 1991

DERRIDA, J. De la grammatologie. Paris: Minuit, 1967.

_________. Spectres de Marx. L'État de la dette, le travail du deuil et la


nouvelle Internationale. Paris: Galilée, 1993.

DIAS, M. T. Os donos da voz: indústria fonográfica brasileira e mundialização


da cultura. 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2008.

DIMITRAKAKI, A. Is a pluralist society yet to come? Art against the


Administration of Stasis. In: Olafur Eliasson, Green Light: An artistic
workshop. Berlim: Sternberg Press, 2017.

DROUMEVA, M. Curating Aural Experience: a sonic ethnography of everyday


media practices. In: Interference: a journal of audio cultures, Issue 5, 2016.

__________. Soundmapping as critical cartography: Engaging publics in


listening to the environment. In: Communication and the Public. Vol 2, Issue
4, 2017.

DU GAY, P; HALLl, S; JANES, L; MACKAY, Hugh; Negus, Keith. Doing


Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. London: Sage Publications,
1997.

EINSENBERG, E. The Recording Angel: Music, Records and Culture from


Aristotle to Zappa. New Haven: Yale University Press, 2005.
EL HAOULI, J. Rádio: Arte do Espaço Sonoro. In: Anais do XIII Encontro da
ANPPOM. UFMG, Belo Horizonte, 2001, pp. 247-252.

EL HAOULI, J; MANNIS, J. A. Écologie du Silence. In: Sonorités, n.6:


Ecologie sonore, technologies, musiques.

387
ERLMANN, V. Reason and Resonance: a history of modern aurality. New
York: Zone Books, 2010.

ESHUN, K. More Brilliant than the Sun: adventures in sonic fiction. London:
Quartet, 1998.

FELD. S. From Ethnomusicology to Echo-Muse-Ecology. Disponível online em


< https://www.acousticecology.org/writings/echomuseecology.html>.

FERNEYHOUGH, B. The tactility of time. In: Perpectives of new music, v.31,


no.1, Seattle: Univ. of Washington.

FERRAZ, S. Apontamentos sobre a escuta musical. In: Música Hodie, v.1,


dezembro, 2001.

__________. La formule de la ritournelle. In: Gilles Deleuze: la pensée


musique. Paris: CDMC, 2015, pp. 143-150.

_________. Livro das sonoridades. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004.

_________. Música e repetição: a diferença na composição contemporânea.


São Paulo: EDUC, 1998.

_________. Músicas e Territórios. In: Polêmica, v.9, n.4, 2010, pp. 1-15.

__________. Notas do Caderno Amarelo: a paixão do rascunho. Tese (Livre


Docência). Instituto de Artes. UNICAMP. São Paulo, 2007.

FOSTER, H. 1996. The artist as ethnographer. In: The return of the real: the
avant-garde at the end of the century, pp.171-203. Cambridge/London: MIT.

FOUCAULT, M. Le jeu de Michel Foucault. In: Ornicar ?, n.10, julho de 1977,


pp. 62-93. Disponível online no
endereço http://1libertaire.free.fr/MFoucault158.html

_________. Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines.
Paris: Gallimard, 1966.

_________. L'ordre du discours. Paris: Gallimard, 1971.

_________. Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975.

FREUD. S. Uma dificuldade da Psicanálise. In: Freud, Obras Completas, vol.


14 (1917-1920). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das
Letras, 2010, pp. 240-251.

GARCIA, D. Partitura de Escuta: Confluência entre Sonologia e Análise


Musical. In: ANAIS Simpom, 2010, p. 52-61.

388
GAROFALO, R. Politics, Mediation, Social Context and Public Use. In: JUSLIN,
P.; SLOBODA, J. A. (Eds.), Handbook of Music and Emotion: Theory,
Research, Applications. New York: Oxford University Press, 2010, pp. 725-754.

GIBSON, J. The Senses Considered as Perceptual Systems. Allen and


Unwin, London, 1966.

GLOWCZEWSKI, B. Guattari et l'anthropologie: aborigènes et territoires


existentiels. in: Multitudes 2008/3 (n° 34), p. 84-94.

GOODMAN, S. Sonic Warfare: sound, affect, and the ecology of fear.


Cambridge: The MIT Press, 2010.

______________. The Ontology of Vibrational Force. In: STERNE, J. (Ed).The


Sound Studies Reader. London and New York: Routledge, 2012, p. 70-72.

GUATTARI, Félix. Cartographies Schizoanalytiques. Paris: Galilée, 1989.

______________. Chaosmose, Paris: Galilée, 1992.

______________. O Inconsciente Maquínico. Campinas: Papirus, 1988.

______________. Qu‟est-ce que l‟écosophie?, 1991. Disponível online no


endereço: <http://1libertaire.free.fr/Guattari19.html>.

_____________. Ritournelles et affects existentiels. In: Chimères, n. 7, 1987.

HECKER, S; STEWART, D. W. (Ed). Nonverbal Communication in


Advertising. Lexington, MA, D.C. Heath and Company, 1988.

HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução de Orlando


Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997 [1820].

HOFFMANN, E.T.A. The Poet and the Composer. In: Charlton, David (ed.).
E.T.A Hoffmann's Musical Writings. Tradução de Martyn Clarke. New York:
Cambridge University Press, 2003.

______________. Music Criticism. In: Charlton, David (ed.). E.T.A Hoffmann's


Musical Writings. Tradução de Martyn Clarke. New York: Cambridge
University Press, 2003

HUIZINGA, J. Homo Ludens. São Paulo: Perspectiva, 1993.

HUSCH, J. A. Music of the Workplace: A Study of MUZAK Culture. [Tese de


doutorado], University of Massachusetts, 1984.

IANNINI, G. de P. M. Estilo e verdade na perspectiva da crítica lacaniana à


metalinguagem. (Tese de Doutorado). São Paulo: FFLCH/USP, 2008.

389
IAZZETTA, F. A imagem que se ouve. In: PRADO, G; TAVARES, M,;
ARANTES, P. (org.). Diálogos Transdisciplinares, arte e pesquisa. São
Paulo: ECA/USP, 2016.

___________. Música e Mediação Tecnológica. São Paulo: Perspectiva:


Fapesp, 2009.

INGOLD, T. Being Alive: essas on movement, knowledge and description.


New York: Routledge, 2011.

__________. Lines: a brief history. London: Routledge, 2007.

__________. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num


mundo de materiais. In: Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18,
n.37, jan/jul. Tradução de Leticia Cesarino, 2012, p. 25-44.

JAKUBOWSKI, K, FINKEL,, S., L., & MÜLLENSIEFEN, D. (2017). Dissecting


an earworm: Melodic features and song popularity predict involuntary musical
imagery. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Disponível em:
<http:// dx.doi.org/10.1037/aca0000090>.

KAHN, D. John Cage: Silence and Silencing. In: The Musical Quarterly,
Volume 81, issue 4, 1997, p. 556-598

______________. Noise, Water, Meat: a history of sound in the arts.


Cambridge: The MIT Press, 1999.

KANE, B. Sound studies without auditory culture: a critique of the ontological


turn. In: Sound Studies, 1:1, 2015, pp. 2-21. Disponível online no endereço
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/20551940.2015.1079063>.

_______. Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice. Oxford:


Oxford University Press, 2014.

KANT, I. Crítica da razão prática. Tradução de Valério Rohden. São Paulo:


Martins Fontes, 2002.

______. The Critique of Pure Reason. Tradução de Paul Guyer e Allen Wood.
Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

KELLARIS, J. J. Dissecting Earworms: Further Evidence on the „Song-stuck-in-


your-head‟ Phenomenon. In: Proceedings of the society for consumer
psychology. Ed. Christine Page and Steve Posavac (New Orleans: American
Psychological Society), 2003, pp. 220-222.

KITTLER, F. Gramophone. In: STERNE, J. (Ed). The Sound Studies Reader.


London and New York: Routledge, 2012, p. 234-237.

390
_____________. Gramophone, Film, Typewriter. Tradução e introdução de
Geoffrey Winthrop-Young e Michael Wutz. Standford: Standford University
Press, 1999.

KIM-COHEN, S. Against-Ambience. New York: Bloomsbury, 2013.

_______________. In the Blink of an Ear: towards a non-cochlear sonic art.


New York: Continuum, 2009.

KLEE, P. Confissão criadora [1920]. In: Sobre a Arte Moderna e Outros


Ensaios. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

KOSTELANETZ, Richard. Conversing with Cage. New York: Routledge, 2ª


Ed, 2003.

KWON, M. One place after another. Cambridge: The MIT Press, 2002.

LABELLE, B. Acoustic Territories: sound and the everyday life. New York:
Continuum, 2010.

______________. Background Noise: perspectives on sound art. Bloomsbury


Academic. (2ª edição), 2015.

LACAN, J. Kant avec Sade. In: Écrits. Paris: Seuil, 1966, p. 765-790.

LACK, J. Introduction. In: LACK, J. (ed.). Why Are We „Artists‟? 100 World
Art Manifestos. London: Penguin Books, 2017.

LANZA, J. Elevator Music: a surreal history of Muzak, easy listening and other
moodsong. Michigan: University of Michigan Press, 2004.

LAPOUJADE, D. As existências Mínimas. Trad: Hortencia Santos Lencastre.


São Paulo: n-1 edições, 2017.
__________. Deleuze, os movimentos aberrantes. Tradução de Laymert
Garcia dos Santos. São Paulo: n-1 edições, 2015.

LATOUR, B. Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie


symétrique. Paris, La Découverte, 1991.

___________. Reassembling the Social. Oxford: Oxford University Press,


2005.

LAZZARATTO, M. Signos, Máquinas, Subjetividades. Tradução de Paulo


Domenech Oneto e Hortência Lencastre. São Paulo: n-1 edições, 2014.

LEFEBVRE, Hi. The Production of Space. Tradução de Nicholson-Smith.


Oxford: Blackwell, 1991.

LEMBERGER, M. Auditive Grenzen: klang als medium der raumproduction


[Dissertação de mestrado]. disponível em: <https://spatial-strategies.muthesius-

391
kunsthochschule.de/arbeiten/auditive-grenzen-klang-als-medium-der-
raumproduktion/>.

LIIKKANEN, L, A. How the mind is easily hooked on musical imagery.


In: ESCOM 2009 : 7th Triennial Conference of European Society for the
Cognitive Sciences of Music , 2009. Disponível online
em <https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/20890>.

LIMA, H. R. de S. Cartographic Soundtrack: voice, sound and music in


Birdman. In: The New Soundtrack, v. 7.2, 2017, pp. 137–151.

_________. Da Música, de Mil Platôs: a Intercessão entre filosofia e música


em Deleuze e Guattari. Dissertação de mestrado. IFAC/UFOP. Ouro Preto,
2013.

_________. The sound beyond hylomorphism: sonic philosophy towards aural


specificity. In: Interference: a journal of audio cultures, Issue 6, 2018.
Disponível online em < http://www.interferencejournal.org/the-sound-beyond-
hylomorphism-sonic-philosophy-towards-aural-specificity/>.

LIMA, M. J. S. Nietzsche e a crítica ao historicismo: uma análise a partir da


relação entre história e vida na segunda consideração intempestiva.
Dissertação de Mestrado, UFPB/CCHLA, 2012.

MACHADO, A. A. Poluição sonora como crime ambiental. In: Revista Jus


Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 327, 30maio 2004. Disponível
em: <https://jus.com.br/artigos/5261>. Acesso em: 13 fev. 2018.

MASSUMI, B. O capital (se) move. Trad. Paulo Sérgio de Souza Jr. In:
Pandemia. São Paulo, n-1 Edições, 2016.

__________. Ontopower: War, Powers, and the State of Perception. Durham:


Duke University Press, 2015.

__________. O que os animais nos ensinam sobre política. Trad. Francisco


Trento e Fernanda Mello. São Paulo, n-1 Edições, 2017.

__________. 99 Theses on the Revaluation of Value: a postcapitalist


manifesto. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2018.

MANNIS, J. A. Ensaio sobre Gesto, Princípio e Idéia musical - Parte 1: „Pensar‟


prescindindo do raciocínio lógico. In: Anais do III Seminário Música Ciência
Tecnologia – Sonologia. São Paulo: ECA/USP, 2008, p. 20-35.

MARCUSE, H. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced


Industrial Society. Boston: Beacon Press, 1964.

MILIUS, J.; COPPOLA, F. F. Apocalipse Now Redux. [roteiro] Zoetrope


Corporation. Disponível online no
endereço <http://www.dailyscript.com/scripts/apocalypsenowredux.html>.

392
MILLER, D. (Ed.). Materiality. Durham: Duke University Press, 2005.

MORTON, T. A New Holism. In: Olafur Eliasson, Green Light: An artistic


workshop. Berlim: Sternberg Press, 2017, p.44-63.

_____________. Dark Ecology: for a logic of future coexistence. New York:


Columbia University Press, 2016.

_____________. Ecology Without Nature: rethinking environmental


aesthetics. Cambridge: Harvard University Press, 2007.

______________. Hyperobjects: philosophy and ecology after the end of the


world. Minneapolis: Minnesota University Press, 2013.

_____________. Subsendence. In: e-flux. n. 85, Outubro de 2017. Disponível


online no endereço <http://www.e-flux.com/journal/85/156375/subscendence/>.

NANCY, J-L. À L‟écoute. Paris: Galilée, 2002.

NIETZSCHE, F.L. Genealogia da Moral: uma polêmica. Tradução de Paulo


César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2009 [1887].

_______________. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e


desvantagem da história para a vida. Tradução Marco Antônio Casanova. Rio
de Janeiro: Relume Dumará, 2003 [1874].

OCHOA GAUTIER, A. M. Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth


Century Clombia. Durham and London: Duke University Press, 2014.

________________________. Social Transculturation, Epistemologies of


Purification and the Aural Public Sphere in Latin America. In: STERNE,J. (Org).
The Sound Studies Reader. London and New York: Routledge, 2012b, p. 388-
404.

OLIVEROS, P. Sonic Meditations. South Strafford: Smith Publications, 1971.

ORTIZ, F. Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar. Trad. Harriet de Onís.


Durham: Duke University Press, 1995 [1947].

OUZOUNIAN, G. Editorial. Rethinking Acoustic Ecology: Sound Art and


Environment. In: Evental Aesthetics, Vol. 6, N.1., 2007, pp. 4-23.

OUZOUNIAN, G.; LAPPIN, S. Editorial - Recomposing the City: New Directions


in Urban Sound Art. In: Journal of Sonic Studies, n.11, disponível online no
endereço: <https://www.researchcatalogue.net/view/236505/236507>.

PARIKKA, J. Viral Capitalism - Redux. In: Machinology (Blog).


Disponível online no endereço <https://jussiparikka.net/2011/07/12/viral-
capitalism-redux/>.

393
PEIRCE, C. S. A syllabus of certain topics of logic. In: Houser, N. et al. (ed.),
The Essential Peirce: selected philosophical writings (1893–1913), Vol. 2,
Bloomington: Indiana University Press, 1998 [1903], pp. 258–289.

PELBART, P. P. A arte de viver nas linhas. In: Disegno, Desenho, Desígnio.


Edith Derdyk (org.), 2007, pp. 281-290.

____________. O Avesso do Niilismo: cartografias do esgotamento. (2ª


edição). São Paulo: n-1 edições. 2016.

PENHA, G. R. Entre escutas e solfejos: afetos e reescrita crítica na


composição musical. [Tese de Doutorado]. Universidade Estadual de
Campinas. Instituto de Artes. Campinas, 2016.

PLAZA, J. Tradução Intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003.

POLKINGHORNE, D. Practice and the human sciences: the case for a


judgment-based practice of care. Albany: Suny Press, 2004.

PRIEST, E. Boring Formless Nonsense: Experimental Music and the


Aesthetics of Failure. London: Bloomsbury, 2013.
PROKHOROV, V. Can‟t get it out of my head. In: The Guardian. 22 de Julho
de 2006. Disponível online em
<https://www.theguardian.com/music/2006/jun/22/popandrock>.
RIPLEY, C. Instrumental Operations in the Urban Assemblage. In: Journal of
Sonic Studies, n.11, disponível online no endereço:
https://www.researchcatalogue.net/view/234594/234595

ROLNIK. S. A Hora da Micropolítica. In: Pandemia. São Paulo: n-1 edições,


2016.

ROTHENBUHLER, E. W.; PETERS, J. D. Defining Phonography: An


Experiment in Theory. In: The Musical Quarterly. Vol. 81, No. 2 (Summer,
1997), pp. 242-264. Disponível online em http://www.jstor.org/stable/742464

SANTOS, B. S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma


ecologia de saberes. In: Novos Estudos, CEBRAP, n. 79, Novembro de 2007,
pp. 71-94. Disponível online no
endereço: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002007000300004

SAUSURRE, F. Cours de linguistique génerale. Genebra: Arbre d‟Or, 2005


[1916].

SCHAEFFER. P. Traité des Objets Musicaux. Paris: Les Éditions du Seuil,


1966.

394
SCHAFER, R. M. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of
the World. Rochester: Destiny Books, 1977.

SCHENKER, H. Der freie Satz. Viena: Universal Edition, 1935.

____________. L'Écriture libre. Tradução de Nicolas Meeùs. Liège: Mardaga,


1993.

SILVA, L. C. C. da. Vidro e martelo: contradições na estetização do ruído na


música. [Tese de Doutorado], Universidade de São Paulo, 2012.

SIMONDON, G. [1960-1976] Communication et information: cours et


conférences. Chatou: Éd. de la Transparence, 2010.

_________________. L‟individuation à la lumière des notions de forme et


information. Grenoble: Jerôme Millon, 2005 [1958].

SKINNER, A. Espectros de Marx: por que esse plural? In: Em torno de


Jacques Derrida. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000, pp. 65-74.

SMITH, B. Why BuzzFeed Doesn't Do Clickbait: You won't believe this one
weird trick. URL: https://www.buzzfeed.com/bensmith/why-buzzfeed-doesnt-do-
clickbait?utm_term=.pfz4gKBpl#.au1Kzdx67

SMITHSON, R. The collected writings. Editado por Jack Flam. Los Angeles:
University of California Press, 1996.

____________. The Monuments of Passaic. In: Artforum, 12, 1967.

SPINOZA, B. Ética demonstrada à maneira dos geômetras. Trad. Tomaz


Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009 [1677].

STERNE, J. Urban Media and the Politics of Sound Space. In: Open! Platform
for Art, Culture & the Public Domain. Disponível online
em <www.onlineopen.org/urban-media-and-the-politics-of-sound-space>.

________________. MP3: The Meaning of a Format. Durham: Duke University


Press, 2012.

________________. Sonic Imaginations In: STERNE, Jonathan (Ed).The


Sound Studies Reader. London and New York: Routledge, 2012, p. 1-19.

________________. The Audible Past: cultural origins of sound reproduction.


Durham & London: Duke University Press, 2003.

SUAREZ, R. Nota sobre o conceito de Bildung (formação cultural). In:


Kriterion, Belo Horizonte , v. 46, n. 112, p. 191-198, Dec. 2005 . Disponível
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
512X2005000200005&lng=en&nrm=iso>.

395
SZENDY, Peter. Écoute: une histoire de nos oreilles. Paris: Minuit, 2001.

______________. Surécoute: l‟esthétique de l‟espionnage. Paris: Minuit, 2007.

______________. Tubes: la philosophie dans le jukebox. Paris: Minuit, 2008.

______________. À Coups de Points: la punctuation comme experience.


Paris: Minuit, 2013.

SZENDY, P.; DONIN, N. Otographes. In: Circuit: musiques contemporaines,


vol. 13, n° 2, 2003, p. 11-26. URL:
http://www.erudit.org/revue/circuit/2003/v13/n2/902271ar.pdf

VOEGELIN, S. Sonic Possible Worlds: Hearing the Continuum of Sound. New


York: Bloomsbury Academic, 2014.

WILSON, C. (et al.). Alfabetização midiática e informacional: currículo para


formação de professores. Brasília: UNESCO, UFTM, 2013.

THÉBERGE, P. Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming


Technology. Middletown: Wesleyan University Press, 1997.

TONKISS, F. Aural postcards: sound, memory and the city. In: Bull, M.; Back, L.
(eds.).The Auditory Culture Reader. Sensory formations. Berg Publishers,
Oxford, 2003, pp. 303-310.

VIVEIROS DE CASTRO, E. Os Involuntários da Pátria. In: Pandemia. São


Paulo: n-1, edições, 2016.

_______________________. “Transformação” na antropologia, transformação


da “antropologia”. In: Mana, Rio de Janeiro , v. 18, n. 1, p. 151-
171, Apr. 2012 . Disponível online em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
93132012000100006&lng=en&nrm=iso>.

WRIGHT, M. P. The Noisy-Nonself: towards a monstruous practice of more-


than-human listening. In: Evental Aesthetics, Vol. 6, N.1., 2007, pp. 24-40.

396

Você também pode gostar