Historia Del Arte Ernest Gombrich

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 21

Historia del Arte.

HISTORIA DEL ARTE.

Ernst Gombrich

30/11/07.

ÍNDICE.

• INTRODUCCIÓN. Pág.4
• SIGLO XIX. Pág.4
• Arquitectura. Pág.4
• Arquitectura historicista.
• Arquitectura del hierro.
• El Modernismo.

1
• El modernismo en España.
• Gaudí.
• Pintura. Pág.7
• El Romanticismo. Características generales.
• El Romanticismo en Europa y sus figuras.
• El realismo pictórico y sus figuras.
• El Impresionismo. Rasgos y pintores principales.
• El Postimpresionismo.
• Escultura. Pág.13
• Escultura romántica.
• Escultura realista.
• La Escultura de finales del siglo XIX: Rodin.
• SIGLO XX. Pág.14
• Arquitectura. Pág.14
• El Racionalismo: Adolf Loos y la Bauhaus.
• El Organicismo.
• La Arquitectura de los años 50.
• La Arquitectura de los años 60.
• Pintura. Los Ismos. Pág.17
• El Fauvismo.
• El Cubismo: analítico y sintético.
• El Futurismo.
• El Expresionismo.
• El Dadaísmo.
• El Surrealismo.
• La Abstracción.
• Escultura. Pág.24
• Los inicios del siglo: Picasso.
• Período de entreguerras.
• Segunda mitad del siglo hasta la actualidad.
• LA CONSIDERACIÓN DEL ARTE. Pág.25
• CONCLUSIONES. Pág.26
• INTRODUCCIÓN.

Abordar el informe de un libro considerado como la Biblia en la Historia del Arte en todo el mundo no es fácil
tarea.

Se trata de una historia del Arte contada desde la interrelación necesaria entre las obras y las sociedades que
las engendraron y entre la huella que dejaron algunas épocas y las repercusiones que tuvieron en otras.

El conocimiento global que tiene Gombrich de la historia del Arte le permite establecer relaciones de todo
tipo, hacernos pensar y reflexionar sobre el conocimiento que toda persona cree tener acerca del Arte y todo lo
condicionado que está y ha estado.

Todo esto lo hace como si de un cuento se tratase, contando cuál era la función del Arte a través del tiempo y
cómo se materializaba. Todo está en movimiento, lo que en una época es el Summum, en otra es rechazado y ,
tal vez, más tarde será recuperado o modificado para ser adaptado a otros tiempos nuevamente.

He elegido para hacer el informe la parte que abarca los siglos XIX y XX. En primer lugar, porque son los
más desconocidos para mí, ya que siempre me he sentido más atraída por la Antigüedad y el Renacimiento.
En segundo lugar, porque me cuesta entender el arte del siglo XX, clasificar los Ismos y salir de cierto
tradicionalismo en general. Por eso, creo que sólo estudiándolos a fondo podrán gustarme tal vez o, como

2
mínimo, logre comprenderlos un poco más.

Por tanto, mi pretensión es hacer un pequeño esquema de estos dos siglos y resumir lo que Gombrich resaltó
de ellos.

• EL SIGLO XIX.
• ARQUITECTURA.

El siglo XIX es un tiempo de gestación. La nueva sociedad, la nueva cultura industrial, necesitaba una
respuesta arquitectónica a sus necesidades y esta respuesta, que no será dada satisfactoriamente hasta el sigo
XX, se elabora durante el XIX.

Es un período en el que se entrecruzan diferentes tendencias, con una cierta confusión, pero sobretodo está
marcado por el enfrentamiento entre tradición arquitectónica y las nuevas técnicas, materiales y necesidades
aportados por la revolución industrial. Por primera vez se cambian las premisas tenidas por las únicas válidas
desde el Renacimiento. Es aquí donde nace la conciencia de estilo. Esto provoca la existencia de dos
tendencias artísticas que se prolongan a lo largo de todo el siglo:

• Arquitectura Historicista

Es un retorno a los estilos pasados. Tanto en sus aspectos constructivos como en los decorativos tiene
caracteres tradicionales; es una arquitectura de pocas novedades. Se construyen edificios de diversa índole
como iglesias, palacetes,... y se utiliza para cada uno un estilo diferente dependiendo del cliente y del artista.

El Neogótico fue el estilo más importante. En Francia Viollet−Le−Duc se dedicó a la restauración de las
catedrales góticas. En Inglaterra destaca el Parlamento de Londres. Fue el estilo elegido por los que anhelaban
la vuelta a la fe.

Cuando Napoleón conquistó el poder, el Neoclásico se convirtió en el estilo oficial, descartando el Barroco y
Rococó anterior, como símbolo de lo vencido.

Otros medievalismos también utilizados pero de menor importancia son el Neoromántico, Neobizantino o
Neomudéjar.

• La Arquitectura del Hierro.

Nace en relación a la revolución industrial, que ofrece otras posibilidades y necesidades. Aporta una nueva
visión de la construcción muy diferente a la tradicional, lo que supone cambios no solo de materiales, sino de
técnicas de construcción, valores plásticos, tipologías, etc. Las características más importantes son las
siguientes:

El material que utilizan es el hierro, hierro colado, de gran consistencia, más elástico indicado para soportes
de gran carga. Desde 1845 se impone el acero de producción industrial y se generaliza el uso del cristal. En
los revestimientos de los muros se utilizan materiales tradicionales (mampostería, ladrillo, piedra,..)

Los muros son simples cerramientos de los edificios sin otra función ya que la carga está sustentada por un
armazón interno. Los soportes aislados suelen ser columnas de fundición trabajadas como las clásicas y pies
derechos de hierro laminado más resistente para cargas de gran empuje o construcciones amplias.

Las cubiertas son techumbres de armazón metálico de diferentes formas o bóvedas metálicas cubiertas con
láminas de cristal, teja o pizarra.

3
La decoración hecha en metal es casi inexistente pero aparece a menudo otra decoración de materiales
tradicionales en los revestimientos externos.

En el espacio interno aporta un nuevo concepto espacial de extensión indefinida, amplia, despejada y
luminosa. Muestra respeto por la simetría, proporción y armonía pero no teoriza sobre esto.

Se centró en la construcción de edificios acordes con los nuevos tiempos: puentes, fábricas, invernaderos,
estaciones de ferrocarril, mercados, edificios para exposiciones, lo que significa el nacimiento de nuevas
tipologías. Creó una nueva tradición constructiva que se ajusta al principio de que la forma sigue a la función.
Se impone lentamente a mediados del XIX con sus innovaciones: construcción en esqueleto que permite
edificar en altura, las paredes de vidrieras casi continuas, la planta libre y origina una nueva visión
arquitectónica

Los edificios más significativos son : el Palacio de Cristal de Paxton (Londres 1850−51), la Galería de las
máquinas de Dutert y Contamin, la Torre de Gustavo Eiffel (París 1889), la Estación de Atocha y el Palacio
de Cristal del Retiro de Madrid.

La Escuela de Chicago. A finales del siglo XIX esta arquitectura conoce un gran apogeo en EE.UU. Los
centros de negocios se centralizan y se hace necesaria la construcción en altura para rentabilizar el valor de los
terrenos. El desarrollo de los ascensores y las estructuras metálicas se conjugan produciendo una nueva
arquitectura, la de los rascacielos, basada en un sentido utilitario y funcional. El representante de esta escuela
es Louis Sullivan que realiza el Auditorio de Chicago, los almacenes Carson, etc.

• El Modernismo.

A caballo entre los siglos XIX y XX surge un estilo artístico fugaz pero de gran intensidad, el Modernismo,
transmisor de la herencia cultural de siglo XIX y fundamento de muchas de las corrientes arquitectónicas del
XX. El modernismo es un fenómeno complejo que se produce en las ciudades de aquellos países por donde se
alcanza un cierto desarrollo industrial. Pretende ser el reflejo de una sociedad moderna y activa para hacer una
ciudad alegre, nueva y elegante. Es el estilo de una rica y refinada burguesía de fin de siglo, la más preparada
social e intelectualmente.

A pesar de las diferentes interpretaciones y nombres que recibe en los países en que se desarrolla, mantiene
unas características más o menos comunes:

En materiales junto con los tradicionales se utilizan el hierro y el vidrio de forma constructiva y decorativa.

Los muros tiene un modelado plástico y sinuoso con formas caprichosas y los soportes son columnas, con
aspectos de tallos vegetales, y pilares de piedra con formas fantásticas.

Las cubiertas son estructuras metálicas con revestimiento de vidrio coloreado de poco peso permitiendo
libertad de formas y espacios abiertos.

La decoración es un elemento importantísimo. Las superficies curvas y la decoración floral y ondulaste dan
forma a los edificios y recubren los muebles y las paredes. Las algas marinas, los lirios y los tulipanes, las
mariposas, las vestiduras y los largos cabellos femeninos se unen en una curiosa mezcla con un sentido
orgánico. Están realizadas en cerámicas, relieves o vidrieras y el color es un elemento fundamental.

La falta de simetría y las extrañas formas que a veces adoptan los planos, revelan un alto grado de
racionalización en la integración de todos los elementos del edificio: interiores y exteriores, escaleras y
habitaciones, materiales y decoración, todos los elementos de la casa se ajustan al estilo creando una
atmósfera íntima.

4
.Victor Horta es el pionero en Bélgica y en toda Europa. Su obra La casa Tassel de Bruselas es la primera
manifestación de este estilo.

• El Modernismo en España.

El desarrollo industrial de Cataluña permite incluirla en las corrientes artísticas europeas y "el modernisme"
alcanza un desarrollo y una vigencia mayores que en otros lugares, pues se prolonga hasta los años veinte.
Características del "modernisme" es el acento neogótico de muchas de sus obras, consecuencia del
nacionalismo de la burguesía catalana que pretende encontrar en lo medieval un esplendor modélico.

Entre los arquitectos del "Modernisme", Gaudí es el más importante, pero otros muchos arquitectos hacen que
Barcelona cobre especiales tonos modernistas como Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch.

• Gaudí.

Es el mejor y más creativo arquitecto de la época del Modernisme. Su arquitectura es más audaz y libre de
prejuicios técnicos y formales que la de su tiempo y demuestra la capacidad de la arquitectura como vehículo
de expresión lírica, de no estar casi siempre limitada por el utilitarismo y las tradiciones.

Sus obras más importantes son: El Capricho de Comillas, El palacio Episcopal de Astorga con elementos
neogóticos, La reforma de la casa Batlló donde las paredes se ondulas, La casa Milá, llamada también "la
Pedrera", el parque Güell, y La Sagrada Familia. Recibe el encargo en 1883 y trabaja toda su vida en ella, en
especial en sus últimos años. Es un proyecto de grandes dimensiones que no llegó a terminarse. Constituye
uno de los más audaces y sorprendentes monumentos religiosos de nuestro siglo en el que se conjuga la
fantasía con una avanzada solución estructural.

• PINTURA.

El oficio cae en decadencia. El papel de las Academias bajo patronazgo real será importante, ya que gracias a
ellas comienzan las exposiciones, donde los pintores compiten.

La aparición de la clase media supone la desaparición de las comandas de obras de arte. Esta nueva clase no
sólo no compra arte, sinó que ve a los artistas como impostores. Por tanto, los artista deberán buscar temas
que les atraigan y muchos deberán deberán debatirse entre pintar lo que ellos quieren pero morir de hambre, o,
pintar según los convencionalismos lo que otros elijan. Hasta ahora, la tarea del pintor era representar con la
mejor técnica posible el tema que se le encargaba. Ahora surgirán múltiples dilemas.

• El Romanticismo. Características generales.

La Revolución francesa, las guerras napoleónicas que azotan Europa y la Crisis interna de los sistemas de
Antiguo Régimen provocan la pérdida de la fe en la Razón. Como reacción, aparece una nueva sensibilidad
que se caracteriza por conceder un valor primordial al sentimiento, la exaltación de las pasiones, la intuición,
la libertad imaginativa y al individuo. El romanticismo es, ante todo, una manera de sentir.

Características generales.

La pintura romántica rechaza las convenciones neoclásicas, las reglas, supone un momento de renovación
técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro:

Utiliza diferentes técnicas; el óleo, acuarelas grabados y litografías.

La textura comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las superficies rugosas junto con las formas más

5
sutiles. La pincelada es libre, viva y llena de expresividad.

Desaparece la línea frente al color. Se recupera la potencia sugestiva del color, liberándose las formas y los
límites excesivamente definidos. Es el agente emocional de primer orden

La luz es importantísima y se cuidan sus gradaciones dando un carácter efectista y teatral.

Las composiciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos. Algunos
autores como Friedrich prefieren esquemas geométricos más reposados.

Los temas son variados. Se cultiva el paisaje como recurso para transmitir los estados de ánimo, dominado
por lo infinito de la naturaleza ante la que el hombre aparece relegado y oprimido. Otros temas son las
revoluciones políticas, los desastres, religiosos, retratos, lo exótico y fantástico.

• El Romanticismo en Europa y sus figuras.

El Romanticismo francés.

El tema histórico, con la Revolución Francesa, adquiere mucho interés.

Los dos autores más representativos son Géricault y Delacroix, maestros del color, la representación del vigor,
de la voluntad y de la energía contenida. Del primero destaca su obra La Balsa de la Medusa que se convierte
en un alegato político contra la pasividad del gobierno cuya incompetencia provoca el naufragio de la fragata
Medusa. Delacroix se consagra como el máximo exponente del romanticismo con su obra La Matanza de
Quíos, donde reflejaba la carnicería realizada por las tropas turcas contra los griegos. Pero la obra más notable
es el cuadro que conmemora la Revolución de 1830 y que lleva por título La Libertad guiando al pueblo.

El Romanticismo alemán.

La figura más importante es Friedrich. La representación de la naturaleza alcanza la expresión más elevada
donde el hombre cumple el insignificante papel de espectador frente a la magnitud del paisaje. Algunas de sus
obras son Salida de la luna sobre el mar o Viajero sobre un mar de niebla.

El romanticismo inglés.

En los últimos años del siglo XVIII, Inglaterra aporta su contribución a la pintura del paisaje romántico a
través de las figuras de Constable y Turner.

Constable. Los paisajes de Constable transpiran autenticidad y verdad. Están llenos de manchas de colores y
se preocupa sobre todo por captar los efectos de la luz y las cambiantes condiciones atmosféricas a través de
una técnica rápida y precisa.

Turner . Su obra expresa la preocupación por el color y la luz que utiliza de manera revolucionaria al
representar los medios por los que el color parece propagarse a través de la atmósfera: niebla, vapor y humo.
Con su obra Lluvia, vapor y velocidad, se convierte en abanderado de la pintura moderna.

• El realismo Pictórico y sus figuras.

Características Generales.

Durante la segunda mitad del XIX asistimos a cambios importantes del mundo del arte, se pasará de una
pintura realista a otra impresionista que abrirá las puertas de todos los cambios posteriores.

6
A nivel político es el siglo de las revoluciones burguesas. Durante todos estos años una rica burguesía controla
la política y también el gusto artístico a través de los Salones, medio por el que los artistas exponen su obra y
se dan a conocer; frente a ella estarán el socialismo y buena parte de la intelectualidad y de los artistas que
claman por una mayor libertad.

El realismo reivindica el apogeo de la realidad, la importancia de los temas cotidianos tratados de un modo
objetivo sin idealización ni pintoresquismo, frente a los grandes temas del pasado− religión, mitología,
alegoría, historia...− . En este sentido el romanticismo les ha abierto las puertas al haber insistido tanto en el
paisaje, sin mitos, y en lo popular.

En realidad lo escandaloso de los realistas está en los temas , la manera que tienen de afrontar la realidad ya
que la técnica es más tradicional. Se niegan a idealizar las imágenes y el hombre aparece en sus tareas
normales. El gusto burgués mira con añoranza las realizaciones más frívolas del arte del Antiguo Régimen y
la aparición de las obras de Courbet suponen un provocador revulsivo.

Los pintores realistas.

Courbet (1819−1877). Considera función de la pintura reproducir la realidad tal como es, libre de todo
prejuicio filosófico, moral, político o religioso. Obras importantes son El estudio del pintor y Un entierro en
Ornans.

Daumier (1808−1879). Realiza grabados y litografías y caricaturas que critican la hipocresía de la monarquía
de Luis Felipe. En la pintura al óleo utiliza una pincelada enérgica que da la sensación de abocetamiento. Sus
temas reflejan el compromiso y la solidaridad con las clases humildes. como en La lavandera o en el Vagón de
tercera.

Millet (1814−1875).Es el primer pintor que nos presenta como exclusivo protagonista de un cuadro al
trabajador, pero siempre en actitud resignada y paciente como en el Angelus o El sembrador.

El Paisaje realista. El principal artífice del cambio fue Corot y tras él la escuela de Barbizon, cuyos pintores
intentan plasmar en la tela la realidad del paisaje francés. Corot no se deja llevar por la interpretación de la
naturaleza propia de los románticos, sino que ve la naturaleza tal como es, no tal como se la imagina. Los
paisajes de Corot captan el instante, la luz huidiza, la atmósfera que sabemos que cambia según las horas.
Obras importantes son La catedral de Chartre y El puente de Mantes.

• El Impresionismo. Rasgos y pintores principales.

El crecimiento capitalista y la industrialización desencadenan un desarrollo sin precedentes que transforman


radicalmente a Europa. La concepción de la realidad cambia a un ritmo vertiginoso y todo esto afecta
profundamente al arte. Los conceptos de espacio y tiempo se transforman, las comunicaciones son cada vez
más rápidas, la fotografía permite ver cosas que el ojo humano no percibía. Ante este mundo cambiante, el
arte pictórico de la segunda mitad del siglo XIX ofrece el camino del impresionismo que supone el origen del
arte contemporáneo después de las experiencias postimpresionistas.

Durante el siglo XIX el medio por el que los artistas conseguían su aceptación era a través de los Salones o
Exposiciones Nacionales. Para un pintor el no ser aceptado en un Salón suponía su marginación y su fracaso.
La decisión de incluir o excluir las obras competía a los jurados formados por autoridades académicas cuyos
criterios se basan en las tradiciones más conservadoras y se rechazaban las obras originales que suponían una
ruptura con el arte oficial. En 1863 se organizó una exposición con las obras que el jurado no había admitido.
A esta exposición se la llamó " Salón de los rechazados", entre los que se encontraba Manet y algunos años
más tarde, en 1874, organizan la primera exposición impresionista: Monet, Renoir y Pissarro, entre otros.

7
Características. Generales:

Se utiliza el óleo sobre lienzo principalmente, aunque también el pastel sobre papel.

Nuevos temas. Los impresionistas descubren que no existe el tema insignificante sino cuadros bien o mal
resueltos. Hacen una recuperación de lo banal que favorece la atención a los problemas formales. Hay una
marcada preferencia por los paisajes tanto rurales como urbanos; interesa la captación de lo fugaz− el agua, el
humo, aire...−. Son paisajes reales, no compuestos, donde aparecen elementos considerados feos como el
ferrocarril, las estaciones,... También hay escenas intranscendentes, de ocio − bailes, tabernas−. Se renuncia
los temas "importantes", con mensaje; son la negación del tema.

Nueva valoración de la luz. El color no existe, ni tampoco la forma; solo es real para el pintor la relación
aire−luz. De este modo, la luz es el verdadero tema del cuadro y por esto repiten el mismo motivo a distintas
horas del día. La calidad y la cantidad de luz ( no la línea o el color) es la que nos ofrece una u otra
configuración visual del objeto. Esto les obliga a pintar al aire libre y a emplear una factura rápida capaz de
captar algo tan cambiante. Los cuadros son muy luminosos y claros.

El color está directamente relacionado con la luz. Utiliza colores claros, vivos y puros que se aplican de
forma yuxtapuesta para que la mezcla se produzca en la retina: es lo que se llama mezcla óptica. Con este
recurso se gana viveza cromática. Las sombras dejan de ser oscuras y se reducen a espacios coloreados con las
tonalidades complementarias, ya que el color se hace más vigoroso acercándolo a su complementario (ej. el
rojo y el verde se potencian mutuamente). El negro desaparece por considerar que no existe en la naturaleza
por esto el sombreado no se realiza a la manera tradicional coloreando las sombras.

Pincelada suelta, corta y rápida. Para traducir mejor las vibraciones de la atmósfera rehuyen cualquier retoque
de las pinceladas y prefieren la mancha pastosa y gruesa. La línea desaparece y son la pincelada y el color los
valores dominantes.

El modelado al modo tradicional, con gradaciones de color y luz, no existe y con el tiempo se acabará
disolviendo las formas y volúmenes en impactos luminosos y cromáticos.

Pintura al aire libre. Esta proyección hacia los lugares abiertos viene impuesta por la temática pero más
todavía por el deseo de " limpiar de barro" los colores, de verlos y reproducirlos puros, y de hallar un
correctivo a la composición demasiada mecánica, de pose, del estudio.

Nueva valoración del espacio ilusorio. No hay interés por el espacio que finja profundidad, desaparece la
concepción tradicional del cuadro como escaparate o ventana. Se pretende que sea algo vivo, un trozo de
naturaleza, por lo que se huye de la perspectiva y la composición tradicional. En muchos cuadros lo llamativo
es el encuadre que corta figuras y objetos como el objetivo de una cámara fotográfica.

Pintores impresionistas.

Manet. Rechaza la tradición académica. Su polémica entrada en el mundo pictórico la realiza en el Salón de
los rechazados con su obra El almuerzo sobre la hierba, cuadro que escandaliza al público y a la crítica porque
ofrece una visión de la luz y la composición que los ojos de sus contemporáneos no estaban preparados para
asumir. La sensación de volumen no se crea a partir del claroscuro y las figuras no se sitúan en un espacio
ambiental sino que se funden en él. Otras obras de Manet son Olimpia y El bar del Folies Bergère.

Monet . El más poético de los pintores impresionistas, tiene una concepción fluida de la naturaleza. Uno de
los primeros objetivos de Monet es fijar la inmediatez de la sensación visual. Para ello escoge los motivos
acuáticos, destacando los efectos de la luz sobre el agua. Su preocupación por las variaciones luminosas según
la hora del día le lleva a ejecutar varios cuadros simultáneamente sobre el mismo motivo: La catedral de

8
Ruan, Acantilados,...El cuadro de Monet Impresión: sol naciente sirve de pretexto para que un crítico
irónicamente bautice a este grupo con el nombre de impresionistas.

Renoir. Es al mismo tiempo un revolucionario y un artista con un fuerte peso de la tradición. Con tonalidades
fuertes, rojas y amarillas, capta las vibraciones de la luz ondulante entre hojas. Prefiere como motivo al ser
humano, sobre todo la mujer, que para él expresa la belleza., así puede admirarse en su obra más famosa Le
moulin de la Galette.

Signac. Es después de Seurat, el representante más destacado de la escuela neoimpresionista o puntillista. Por
influencia de Seurat sigue la técnica divisionista, estudiando cuidadosamente los efectos de luces, y llega a
veces a superar a su maestro enla luminosidad del colorido. Presidente del salón de independientes, centra su
labor principalmente en el paisaje

Degas. Es un impresionista de la forma más que del color. En muchos cuadros la luz brillante de la atmósfera
es desplazada por la luz de las candilejas; la irisación de las ondas de Monet es en él brillos de faldas de
bailarinas captadas en momentos fugaces. Considera que la forma tiene valor en sí misma y conserva su
volumen. Siente especial interés por la figura humana como en sus temas de bailarinas.

Seurat. Intenta representar la realidad partiendo de una construcción rigurosamente científica. Se inicia así el
llamado Puntillismo o divisionismo. Su técnica consiste en representar la vibración luminosa mediante la
aplicación de pequeños puntos que, al ser percibidos por el ojo, recomponen la unidad de las formas y de la
luz. Este procedimiento se ve en la obra Un domingo de verano en la Grande Jatte.

• El Postimpresionismo.

. El impresionismo con su afán por captar la luz del natural había ido disolviendo las formas en su ambiente y
todos los elementos del cuadro habían ido perdiendo volumen, dibujo y sentido del espacio. En los últimos
años del XIX y principios del XX nos encontramos con unos pintores que partiendo del impresionismo
derivan hacia una pintura personal que anuncian algunos de los movimientos pictóricos más importantes del
siglo XX. El postimpresionismo supone entre otras cosas una recuperación de la importancia del dibujo y de
la preocupación por captar no soló la luz sino también la expresividad de las cosas y de las personas
iluminadas.

Paul Gauguin. Se inicia en el impresionismo con Pissarro; deja una vida confortable, familia, mujer e hijos y
se istala pobremente en París y Bretaña y después se traslada a Tahití, donde pinta sus resies de mujeres
tahitianas. Destaca por el uso tan expresivo que hace del color con tonos fuertes, vivos y muchas veces
arbitrarios que dispone en grandes planos delimitados por ritmos lineales curvos. Tiene dos temas preferentes:
el mundo exótico de Tahití y el "primitivismo" de Bretaña. Su obra es preferente del simbolismo y su sentido
del color influirá en los fauvistas y expresionistas. Renuncia a la perspectiva, suprime el modelado y las
sombras e identifica la sensación de plano igual que en las pinturas japonesas.

Paul Cézanne. En su pintura se recupera el volumen gracias a la geometría, el dibujo y la definición de las
formas mediante pinceladas que han sido llamadas constructivas; todo esto sin renunciar al color de gran
intensidad mediante los contrastes y las sombras coloreadas. En sus cuadros se potencia el primer plano y
realiza pequeñas distorsiones fruto de la utilización de más de un punto de vista (bodegones). Su pintura es el
punto de arranque del cubismo y ha influido en coloristas como Matisse. Los jugadores de cartas,la montaña
de Santa Vitoria..

Van Gogh. Se establece en Arles entusiasmado por la luz de la Provenza pinta figuras y paisajes de formas
serpenteantes flamígeras que traducen su fuego interior. Es un apasionado del color como vehículo para
expresar las frecuentes depresiones y angustias que padeció. Su pincelada es muy característica, sinuosa,
cursiva y espesa; los colores son a veces agresivos con contrastes no frecuentes− amarillo sobre naranja−.

9
Abre las puertas al expresionismo del XX. Autorretrato, Noche estrellada, La siembra,...

Toulouse−Lautrec. Nos refleja el ambiente de los salones nocturnos: bailarinas, cantantes y prostitutas son
sus modelos. En su técnica el dibujo, la captación del movimiento y la carga irónica y caricaturesca es
esencial. Moulin Rouge.

• La Escultura .
• La Escultura Romántica.

Es opinión generalizada entre los románticas que la escultura es el arte que menos se presta a la expresión de
la sensibilidad romántica. La única excepción digna la encontramos en el grupo del escultor francés François
Rude denominado La marcha de los voluntarios de 1792, alto relieve situado en el Arco de la Estrella en
París. La lectura romántica de esta obra se deduce por el vigoroso ritmo de los personajes que marchan contra
las tropas invasoras al son de La Marsellesa.

• Escultura realista.

El mejor representante de la escultura realista es Meunier. Consigue sustituir a los dioses antiguos o a los
burgueses por los nuevos héroes de la vida moderna: los proletarios anónimos.

• La escultura de finales del siglo XIX: Rodin.

Al mismo tiempo que se desarrolla en la pintura la corriente impresionista, el arte escultórico inicia la
búsqueda de un nuevo lenguaje que esté en consonancia con los planteamientos estéticos que surgen a finales
del XIX.

La obra escultórica de Rodin replantea los presupuestos del realismo, asume algunos de los planteamientos del
impresionismo como la valoración del fragmento y la importancia de la sensación luminosa. Es el primer
escultor que consigue que lo que parece un boceto sea visto como una obra acabada. Todo ello lo consigue
gracias a una gran facilidad para el modelado, replanteando bajo nuevos criterios la configuración del espacio
escultórico mediante superficies y volúmenes sobre los que la luz crea fuertes contrastes. Obras importantes
son : Los burgueses de Calais, Balza y El Beso.

• EL SIGLO XX.
• Arquitectura.

En el siglo XX los problemas del hombre actual son nuevos y por ello sus necesidades también, sin
antecedentes referenciales. Ante todo se revisa el verdadero significado de la arquitectura y a partir de este
momento no podrá juzgarse suficientemente una obra si no la visitamos en su interior. Esta nueva estética
radica en la función. Si el edificio está armoniosamente distribuido en su interior, si está integrado en el
entorno, si resulta grata su habitabilidad, el edificio es bello.

Desligados del compromiso del pasado, los arquitectos de este siglo manejan los volúmenes y los espacios
con criterios absolutamente distintos producto de los nuevos materiales y de las nuevas necesidades.

• El Racionalismo: Adolf Loos y la Bauhaus.

El movimiento denominado Racionalismo agrupa las más fuertes personalidades de este siglo; su obra y su
teoría son individuales pero tienen el denominador común de la simplicidad de las formas, la forma sigue a la
función:

Usa materiales altamente industrializados especialmente el hormigón armado. Es un material barato,

10
adaptable, incombustible, anticorrosivo y que permite la construcción en esqueleto dejando la planta libre.
Además permite la prefabricación en serie. Se alterna con otros como acero, cristal o ladrillo.

El muro no es soporte, quedando reducido a una ligera membrana de cerramiento con gran número de
ventanas que proporciona a los interiores luz y aire. Los soportes son pilares de diferente sección de acero y
hormigón. Las cubiertas en general son adinteladas apoyando en los soportes con los que forman el esqueleto,
consiguiendo un efecto ligero e ingrávido de gran audacia constructiva.

Los elementos decorativos desaparecen a favor de la forma recta y desnuda. Hay una gran preocupación por
la proporción, la simplicidad y la asimetría. El espacio interno se basa en la planta libre con paredes interiores
que se curvan y mueven libremente adaptándose a las diferentes funciones. En los exteriores los voladizos, los
bajos libres y las terrazas en horizontal definen la nueva imagen.

Hay un gran interés por los temas urbanísticos ya que tratan de acomodar a los hombres al nuevo ritmo de
vida y organizar sus agrupaciones, proponiendo nuevas fórmulas como la ciudad−jardín de Howard o la
ciudad industrial de T. Ganier. Los edificios más representativos son las viviendas sociales, en especial
rascacielos de viviendas, construcciones industriales, edificios administrativos, teatros, salas de conciertos y
estadios deportivos.

El Protorracionalismo de Adolf Loos: La mayor parte de sus obras fueron para la ciudad de Viena. Estaba
totalmente en contra de la ornamentación de la arquitectura. Esta ha de ser según él, utilidad, y sus formas y
volúmenes han de estar en realción con el ser humano

Peter Brebens: es, ante todo un arquitecto de fábricas comola AEG o la de turbinas de Berlin. Aprovechó las
máximas cualidades de de los diferentes materiales para conseguir la máxima economía y simplificación, sin
reñir con la estetica.

Auguste Perret.: representa el racionalismo en Francia, y es el autor de la Casa Franklin de París (1902), en
la que se sirve de cemento armado y cristal, igual que Tony Garnier que presentó una ciudad industrial para
35.000 habitantes a base de los mismos materiales. Su obra se sitúa en utopías socialistas de Owen y Fourier.

LA BAUHAUS, fundada por Gropius en Alemania como centro pedagógico y experimental de arquitectura y
diseño. Aunque entra en decadencia en 1930, ejerce una enorme influencia que crece al emigrar sus
componentes a otros países de Europa y EEUU.

Walter Gropius: su primera obra importante fue la Fñabrica Fagus (1911) concebida como una hermosa
combinación de hierro y vidrio, pero su gran obra es el edificio Bauhaus en el que colaboraron tanto
profesores como estudiantes. La planta está formada por tres brazos que se extienden con libertad y multiplica
los puntos de vista. Los muros son de cemento armado y vidrio.

Mies van der Rohe: La primera obra de estea utor que podemos considerar revolucionaria data de 1919: el
edificio de oficinas de la Friedrichstrasse de Berlín, tres torres unidas en el centro en el que se situaron
escaleras y ascensores. Entre 1923 y 1924 proyecta dos casas de campo y en 1929 el pabellón de Alemania en
la Exposición Universal de Barcelona, en el que demuestra que su arquitectura se fundamenta en el adecuado
manejo de los materiales modernos, en los volúmenes nítidos y en el empleo del muro cortina que sustituye al
muro tradicional. Emigrado a EE.U.U.construye un gran número de rascacielos que parecen grandes cajas de
cristal, en los que se percibe la devoción del arquitecto por las formas puras.

Le Corbusier: nace en Suiza, aunque la mayor parte de su obra se desarrolla en Francia. Aprende con Perret
el uso del hormig´n armado. Uno de sus primeros proyectos es la casa de Dom−Ino, en la que se comtempla la
posibilidad de su construcción en serie.

11
Funda junto a su Primo J. Jeanneret y Ozefant un estudio del que salen propuestas urbanísticas: ciudades para
tres millones de habitantes. En 1926 realiza una de sus obras más conocidas, la Villa Savoye, que consiste en
una estructura de hormigón armado encalada de inspiración mediterránea que se fundamento en los cinco
puntos en los que se resume su arquitectura:

−Empleo de pilotis: A modo de pilares para que la estructura quede sutentada y separada del suelo quedando
un espacio transitable.

−Fachada libre.

−Terraza jardín: factible gacias al uso de hormigón que facilita la construcción de techos planos.

−Multiplicación infinita de los vanos: ventanales corridos divididos por varillas metálicas.

−La planta libre: al variar la función del muro, las plantas son mucho más diáfanas.

En su tratado de 1935, Le Modulor, recoge todas sus propuestas urbanísticas. Es un teórico, pero no utópico,
ya que la mayoría de sus propuestas se aplican en las obras. Una de sus aplicaciones inmediatas fue la Unidad
de Habitación de Marsella (1946−52), conjunto destinado a familias obreras, habitable y a bajo precio.

Hacia 1950 se suaviza su Racionalismo y se aproxima al Organicismo expresado en su obra maestra,


Notre−Dame du Haut en Ronschamps.

• El Organicismo.

Por arquitectura orgánica debemos entender todas aquellas manifestaciones arquitectónicas que tratan de
adecuarse y aliarse conla naturaleza. Esta idea la podemos encontrar en la arquitectura desde tiempos muy
remotos, pero su verdadera formulación la redacta F. Lloyd Wrigt (1869−1959). Se define por :

−El sentido de lo interior como realidad.

−La planta libre como flexibilidad y continuidad de ambientes.

−La unidad entre interior y exterior.

−El uso de materiales naturales.

−La casa como protección.

Con F.LL. Wrigt el Racionalismo comienza a ser olvidado y se ensayan nuevos caminos para la
arquitectura.De oriegennorteamericano, viaja a Tokyo, donde se siente fascinado por la arquitectura japonesa,
igual que por los templos mayas del Yucatan, por lo que puede decirse que tiene una formación cosmopolita.
A esta ampia formación debemos la Casa de la Cascada en Pensilvani, bella simbiosis entre naturaleza y
arquitectura.

Con las formas curvas experimentó en el Museo Guggenheim de New York (1943−58). En este caso se
encargó de que el museoposeyera espacios luminosos con luz controlada, no relejada por las superficies, por
otro lado un espacio para disfrutar ascendiendo una rampa de un modo cont´nuo y sin rupturas la exposión de
objetos.

• La Arquitectura de los años 50.

12
La nota que mayor define la arquitectura a partir de estos años es la diversidad.

Aparecen arquitectos como Le Corbusier, que interpretanla arquittectura como si de un objeto escultórico se
tratase. Es el caso de P. Luigi Nervi que basará us creaciones en tres aspectos: La cúpula esférica, la bóveda
cilíndrica y los pilares inclinados en forma de Y. En esa línea están Félix Candela, nacido en Madrid, pero
avecindado en Mexico, donde realizó la mayor parte de sus obras.

Jørn Utzon, nacido en Copenhague es el autor de la Opera de Sydney (iniciada en 1957). Edificio realizado
con cascarones de hormigón prefabricados superpuestos unos sobre otros que avanzan hacia la bahía.

Alvar Aalto (1898−1976), finlandés que funde en us obras el espíritu racionalista con la tradición popular y
los materiales tradicionales, preferentemente de madera. Son edificios cálidos y adecuados a la dimensión del
ser humano, enlos que se percibe la influencia de Wrygt

• Los Arquitectura de los años 60.

Son tiempos de revoluciones utopías y propuestas, dentro de las que sobresallen los arquiectos japoneses, los
más creativos e innovadores del momento.

El urbanismo experimenta cambios extraordinaros. Una de las propuestas más significativas es la del grupo
Archisgram, de origen inglés, procedente de la estética Pop y delmundo del comic, que llegó a discernir una
ciudad que podría moverse gracias a las patas de las casas que semejan grandes naves espacilaes.

Uno de los arquitectos más interesantes es Kenzo Tange, que junto a Korokawa y Arata Isozaki, representan
lo que se ha venido denominando Metabolismo, que se fundamenta en :

−Megaestructuras: torres formadas por diversas células con un eje central.

−Vigas voladizas, elementos horizontales volados.

−Mallas colgantes

−Edificios a domo de cajas cúbicas.

En este tiempos se sigue desarrollando la tecnología sísmica para dotar de mayor estabilidad a los rascacielos,
cúpulas geodésicas ,etc.

• Pintura. Los Ismos.

En el XX los valores establecidos desde hacia siglos se alteran. El artista, inmerso en estos cambios, se sitúa
en una nueva dimensión y la innovación en todos los campos de la expresión artística definen esta etapa. Es
importante tener en cuenta la fecundidad del arte contemporáneo, que provoca la aparición de corrientes
yuxtapuestas, a veces de efímera duración, reflejo de los cambios acontecidos y de la gran capacidad creadora
del hombre.

Sufre la mayor transformación rompiendo con las convenciones establecidas desde el Renacimiento sobre la
perspectiva y sobre la representación figurativa. El artista busca una forma diferente de expresar las realidades
cambiantes, dan valores subjetivos al color e insisten en la velocidad y la simultaneidad como elementos
condicionantes de la vida contemporánea.

Las tensiones sociales y políticas son graves durante la primera mitad de siglo, y tanto la guerra como el
período en entreguerras provocan en los artistas su ira, su frustración ante lo absurdo, su necesidad de

13
expresar la dureza del mundo que están viviendo, distanciándose de los lenguajes y de las formas
tradicionales. Es importante tener en cuenta que muchos de los artistas de las primeras vanguardias se afilian o
participan activamente en movimientos políticos de diferentes signos. La guerra afecta directa e
indirectamente a los hombres y la presión psicológica y el testimonio de la catástrofe quedan presentes en la
obra gráfica de los vanguardistas.

• El Fauvismo.

El fauvismo puede considerarse como uno de los primeros movimientos de vanguardia del siglo, aunque la
cohesión y el propósito común del grupo de pintores que la forma es efímera: 1905−1910.

Las características comunes del grupo son las siguientes:

Libertad en el color hasta llegar a la exaltación o la violencia, sin mezclas o matices. El color se independiza
del objeto, haciendo un uso arbitrario de este respecto de la naturaleza, cuyos resultados son rostros verdes,
árboles azules, mares rojos,...

Extrema simplificación de formas y elementos: los objetos y contornos se perfilan con pinceladas gruesas,
anchas, bastas y se rellenan con manchas de color planas.

Interpretación lírica y emocional de la realidad con temas agradables paisajes o retratos.

La profundidad desaparece y los volúmenes se perfilan con pinceladas fuertes y no con el claroscuro. La
ruptura con la perspectiva tradicional es un hecho consumado.

Es figurativo pero bastante antinatural.

Los pintores más importantes son: Matisse (Mujer con sombrero)y Derain.

• El Cubismo.

El nacimiento del cubismo es uno de los acontecimientos más importantes del arte contemporáneo. Esto se
debe a que el cubismo no es " un movimiento más", sino que representa la ruptura clara y definitiva con la
pintura tradicional: desaparición de la perspectiva (profundidad ), utilización de una gama de colores apagada
( grises, tonos pardos y verdes suaves), introducción de la visión simultánea de varias configuraciones de un
objeto (vista de frente y de perfil, por ejemplo) con lo cual desaparece el punto de vista único y la referencia a
un espacio fijo e inmutable, se profundiza en el interior de los cuerpos tratando de representar el espacio
interior. Las formas de la naturaleza quedan reducidas a las figuras geométricas fundamentales: prismas,
rectángulos, cubos...; de ahí precisamente procede el nombre de cubismo. En definitiva, lo que los pintores
cubistas intentaron y consiguieron fue elaborar un nuevo lenguaje pictórico a base de descomponer la realidad
(lo que se ve) en múltiples elementos geométricos y presentar en sus obras los aspectos más significativos de
los objetos.

Las raíces del cubismo hay que buscarlas en los intentos de realizar una representación pictórica que tuviera
una base científica, como realizaron los neoimpresionistas y Cézanne. Para los cubistas solo es posible captar
la verdadera naturaleza de la realidad a través de su estructura interna. La exposición retrospectiva de Cézanne
en 1907 influye decisivamente en Picasso y Braque. Con la obra de Picasso Les Demoiselles d'Avignon
(1907) se inicia la ruptura con el concepto del espacio en perspectiva creado en el Renacimiento de forma
irreversible.

Entre los pintores cubistas existen divergencias en cuanto a los presupuestos teóricos de los que parte el
cubismo.

14
Braque (1882−1963). Ha dejado penetrantes escritos sobre los propósitos del cubismo: No podría retratar a
una mujer en toda su belleza natural..No tengo capacidad para ello. Nadie la tiene. Por eso he de crear un
nuevo género de belleza en términos de volumen, de línea, de masa, de peso, y a través de esa belleza
interpetar mi impresión subjetiva.

Braque respeta o al menos no se separa tanto de la realidad visula co Picasso. Se ha observado que los
cubistas no introducen nuevos objetos de la civilización técnica: el automóvil, el tren, o las máquinas; se
mantiene vinculados a los tradicionales: jarras, vasos, figuras humanas, instrumentos musicales y en una fase
avanzada incorporan recortes de periódicos (collage).

Picasso (1881−1973). Es, junto con Braque, el fundador del cubismo. El ambiente de la bohemia modernista
catalana prepara al pintor para su vida en París, a donde llega, por primera vez en 1900. Los cuadros de
Picasso en esta época revelan su asimilación del impresionismo y del posimpresionismo.

Todas sus experiencias cristalizan en una obra decisiva, Las señoritas de Avignon (1907), donde ha adoptado
un nuevo punto de vista, con varias vistas simultáneas. Durante los años siguientes elabora un nuevo lenguaje:
el cubismo analítico con obras como Cabeza de Mujer o Muchacha con mandolina. y continua con el cubismo
sintético. En 1936 estalla la guerra civil española y Picasso carga su pintura de acentos trágicos. En su obra
Guernica utiliza todos los conocimientos que había tejido a lo largo de los años.

• El cubismo analítico.

Hacia finales de 1909 se inicia esta fase del cubismo que se caracteriza por analizar la realidad y
descomponerla en múltiples planos geométricos anchos y simples que sugieren escasa profundidad y con
tonos cromáticos ocres y grises.

En estas obras de Picasso y de Braque, El Portugués, se crea un nuevo concepto de cuadro, de pintura y de
espacio. No existe ningún tipo de profundidad ni de espacio ilusorio; sólo formas que desmigajan el objeto
desde diferentes puntos de vista y nos las presentan sobre la misma superficie.

• El cubismo sintético.

Ahora el objeto no se descompone sino que se resume (sintetiza) en sus aspectos más esenciales sin ningún
tipo de sujeción a las leyes de la imitación de la apariencia. La aplicación del Collage ( papeles u otros
materiales pegados al cuadro) ayuda a formas la visión sintética de los objetos. Destacan como artistas
importantes Braque (1882−1963) con su obra Vaso, botella y periódico; Picasso,Vive la France; Juan Gris (
1887−1927) y Léger (1881−1955).

• El Futurismo.

El término futurismo se encuentra por primera vez aplicado al arte en un manifiesto del poeta italiano
Marinetti, que pretendía iniciar un humanismo dinámico: Declaramos que el esplendor del mundo se ha
enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automovil rugiente que parece correr sobre
la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia. Con furor iconoclasta terminaba diciendo: Queremos
demoler los museos, las bibliotecas, combatir elmoralismo, el feminismo y todas las vilezas oportunistas y
utilitarias. Más adelante pintores que representan esta tendencia como Boccioni o Severini apoyan otro
manifiesto de los pintores futuristas en el que insisten en el tema de la velocidad comoexpresión de la
vorágine de la vida moderna

−Para estos el impresionismo se había detenido en el umbral y a la representación de un caballo de cuatro


patas hay que añadirle otras veinte y darle una impresión triangular.

15
−De igual manera el sonido puede ser representado como una sucesión de ondas y el color como una
vibración de forma prismática.

−Característico de este estilo será otorgar a os objetos posiciones sobre el plano con deseo de representar
movimiento

−Fue un movimiento con muchos autores comprometidos con el fascismo que no encontró demasiados
seguidores, dejándonos como herencia la sensibilidad por los objetos típicos de nuestro tiempo −máquinas− y
una dimensión de ala vida moderna, la velocidad.

• El Expresionismo.

Con este término se denomina una pintura en la que prima la expresión subjetiva sobre la representación de la
objetividad. Se plantean las angustias vitales del hombre y por esto tiene una carga dramática, pesimista y
crítica.

Este término engloba obras y autores de un amplio período, aunque el país donde esta vanguardia alcanza
mayor intensidad es en Alemania. Sus rasgos generales se acentúan en períodos de crisis.

El valor fundamental es la libertad individual de expresión, pero con unos nexos comunes: El artista expresa
emociones, queriendo reproducir en el espectador sus sentimientos. Los momentos de tensión, frustración y
desgarramiento político provocan en la paleta de estos pintores la expresión de un grito de protesta.

En Alemania, las ciudades de Dresde, Munich y Berlín son los centros culturales y de contactos artísticos,
junto con París, donde surgen agrupaciones de artistas que perfilan el expresionismo.

Los pintores más importantes son los siguientes:

Munch (1863−1944). Cuando expone por primera vez en Berlín, en 1892, escandaliza y su exposición es
clausurada. Munch se consagra al estudio de los problemas psicológicos de la sociedad moderna, por ellos
enfermedad y muerte se convierten en una constante en su obra. La forma nace con la participación subjetiva
en el objeto del cuadro, objeto que en primer lugar es el hombre con sus sentimientos y sus sensaciones,
elementos que hasta entonces han estado vedados. El grito, su obra más conocida la describe el autor como
expresión de soledad, angustia y miedo al sentir la fría, vasta e infinita naturaleza, con colores irreales,
violentos, que enlazan el paisaje y sitúan en el centro la persona en situación desesperada

Ensor (1860−1949). Su técnica es de colores vivos y textura fina o compacta. Las máscaras, presentes en sus
obras, son grotescas hasta llegar a lo macabro, Vieja con máscara.

El grupo de Dresde. Tienen en común algunas técnicas y propósitos, como el uso de colores planos y
arbitrarios, el alargamiento de las figuras, las coincidencias temáticas( desnudos, animales, bailarinas,...), los
contornos negros y la fuerza de la línea. Destacan dentro de este grupo Kirchner (1880−1938) y Nolde
(1867−1956).

El grupo de Munich. En Munich surge la segunda oleada expresionista. Las características comunes de este
grupo son el dinamismo y el simbolismo en el uso del color y la tendencia a la abstracción. Destaca dentro de
este grupo Kandinsky (1866−1944). considerado como uno de los más brillantes teóricos del siglo.

El Grupo de Viena. Durante la guerra algunos pintores necesitan expresar su dolor ante la irracionalidad y la
destrucción. Kokoschka (1886−1980), utiliza trazos gruesos y manchas de color como torbellinos, que no
abandona durante toda su vida.

16
• El Dadaísmo.

Este nuevo movimiento nace cuando en Europa se ha iniciado la guerra de 1914, a la vez se desarrolla el
cubismo y el surrealismo. Zurich, Nueva York y Berlín son los centros de los dadaístas.

La palabra "Dadá" es una voz buscada en el diccionario al azar y que no pretende significar nada. Algunos
intereses comunes identifican a todo este gran grupo dadá: expresar el estado de ánimo negativo a través de la
destrucción, frente a la hecatombe bélica. El manifiesto de 1918 dice: el arte es una idiotez... todo lo que se ve
es falso. Además se sienten desencantados, personalmente, ante lo absurdo de la política y adoptan un aire
anárquico, tomando el lema de Bakunin como bandera en el campo artístico: la destrucción también es
creación.

La forma que adoptan es la provocación, el escándalo, la destrucción como manifiesto de ruptura y negación
del arte. El dadaísmo critica al arte y a la cultura burguesa, niega la racionalidad habitual y extiende la crítica
al capitalismo y al fascismo. Partiendo de estos pensamientos, dadá es una de las vanguardias más radicales
que imponen una auténtica mutación en el arte contemporáneo. Se abandonan las preocupaciones estéticas
tradicionales, y el espíritu de ruptura a través del escándalo, provocando una gran libertad creadora que da sus
frutos en collages, fotomontages y pinto−esculturas, técnicas que se mantendrán de moda en la década de
1960−1970.

Los artistas más importantes de esta vanguardia son Duchamp, Arp, Picabia y Grosz.

• El Surrealismo.

El surrealismo es un movimiento amplio, que inspira una nueva sensibilidad. Sus fines son provocar la
expresión libre de aquello que considera lo más interno en el hombre; su inconsciente y su imaginación.

Breton firma el primer manifiesto surrealista en 1924 y a través de su lectura se encuentran las bases de este
movimiento: Creo en el encuentro futuro de estos dos estados, en apariencia contradictorios, como son el
sueño y la realidad en una especie de realidad absoluta, de surrealidad. El surrealismo expresa el
funcionamiento real del pensamiento, sin control de la razón, libremente frente a preocupaciones estéticas o
morales. Existe un punto en el espíritu a partir del cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo pasado y
lo futura, dejan de percibirse contradictoriamente.

Recursos comunes para plasmar estos contenidos teóricos en las artes figurativas son introducir máquinas
fantásticas, aislar fragmentos anatómicos, la animación de lo inanimado, las metamorfosis, las perspectivas
vacías, las creaciones evocadoras del caos, la confrontación de objetos incongruentes, las temáticas eróticas
como referencia a la importancia que el psicoanálisis otorga al sexo, aunque cada artista imprime su propio
sello.

Los artistas más importantes son los siguientes:

Salvador Dalí (1904−1989). Su obra se pude resumir en surrealismo y provocación, se marchará de la


escuela de Bellas Artes de Madrid por juzgar de incompetentes a sus profesores y ya en París se alista a la
tendencia Surrealista( 1929).

Su obra siempre inquietante, cercana al lenguaje oral poético, a veces cinematográfica, tiende a romper los
valores espaciales característicos de la pintura y adentrarse en los de la literatura.

−Es excepcional en sus calidades plásticas, de asombroso dibujo, se deja influir intencionadamente por el
Renacimiento y el Barroco, con una luz limpia y transparente.

17
−Ya en los trabajos de muchacha en la ventana, donde la corrección del dibujo, de la composición y del color
hace pensar en una obra clásica, sorprende por su intento de ruptura con los convencionalismos usuales, al
situar a la muchacha (su hermana) de espaldas al espectador.

−Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida, las formas se alargan, se descomponen o resultan de
apariencia equívoca, como la Persistencia de la Memoria, en el Angelus Arquitectónico, o en la Premonición
de la Guerra Civil (1936). Más adelante se tornará grandiosamente barroco y sus obras, Leda Atómica o el
Cristo de San Juan de la Cruz estarán imbuidas de un sentido del espacio y de la composición más clásico
pero siempre inquietante. Dalí abandona prácticamente la pintura en 1982, al morir su musa y compañera.
Gala Eluard.

−Algunos temas llegan a ser obsesivos, como las imágenes dobladas o las simbólicas asociadas al sexo. Su
colorido es brillante; los objetos, los paisajes, las personas son asociaciones simbólicas envueltas en una
atmósfera onírica.

Joan Miró ( 1893−1983). De lenguaje preciso y minucioso, ya en 1923 se inicia en plasmar la realidad
surgida del sueño. Sus creaciones están formadas por asociaciones fantásticas, signos simbólicos,
ondulaciones y curvas que imponen a su obra un carácter rítmico y festivo. Este estilo tan propio aparece en
todas sus obras con una constante de vivos colores, estrellas, lunas, filamentos, repitiéndose hasta la saciedad,
llenos de lirismo y emotividad como en El carnaval de arlequín.

• La Abstracción.

El objeto había sido sometido en la pintura del s. XX a toda suerte de experimentos: reducido a color en el
Fauvismo, geometrizado en el Cubismo, distorsionado en el expresionismo, vibrado dinámicamente en el
Futurismo, soñado en el Surrealismo; ahora el arte abstracto se procede definitivamente a su eliminación. El
lienzo se transforma en un grito, en lago inarticulado e incomprensible que para algunos responde a la raíz
destructiva de la sociedad moderna.

−El propósito de los artistas abstractos es prescindir de todos los elementos figurativos para concentrar la
fuerza expresiva en formas y colores que no ofrezcan relación con la realidad visual.

−La obra se convierte en una realidad autónoma, sin conexión conla naturaleza, y por tanto ya no representa
hombres, paisajes, casas, flores, sino simplemente combinaciones de colores que intentan expresar con un
lenguaje sin formas, como el de la música, la necesidad interior. El color se ordena libremente, a impulsos de
la inspiración.

−V. Kandinsky y P. Klee son considerados los padres de la pintura no figurativa, y les siguen otros autores
llamados neoplasticistas que reducen la abstracción a representaciones geométricas de colores delimitados por
franjas negras, llegando a representar enla madurez a eliminar todo rasgo concreto de un objeto visible,
comenzando el cuadro por una idea intelectual..

−Un siguiente paso será la utilización de otros materiales tales como sacos, metal, arena, para dar al lienzo
una realidad tridimensional, que muchos interpretan como una desesperación por el presente industrial y una
nostalgia por lo natural.

• Escultura.

La escultura sufre en el XX una revolución radical, que levemente se apuntaba ya en algunos escultores desde
mediados del siglo anterior. Su evolución, más lenta que la pintura, quizá se deba a su mayor supeditación al
encargo y a los costosos materiales necesarios, actuando como un freno a la experimentación.

18
La escultura cobra valor en sí misma, se independiza fuera de un conjunto o ambiente determinado y tiende
igual que la pintura a la abstracción y al uso de nuevos materiales.

• Los inicios del Siglo: Picasso.

Pablo Picasso. Rompe con la tradición formal e introduce la descomposición geométrica como un nuevo
lenguaje en la escultura que apuntala el desarrollo de la abstracción, e introduce concavidades que sirven para
incorporar el vacío como elemento escultórico. Entre 1904 y 1914 realiza esculturas introduciendo nuevos
materiales (chapa, alambre, cordeles), que cobra vida propia con su manipulación.

Pablo Gargallo (1881−1934) Trabaja con chapas de hierro dándoles formas cubistas. El Profeta.

Constantino Brancusi (1876−1957). De espíritu independiente, experimenta con inquietud cómo penetrar
más allá de la apariencia, hasta llegar a la esencia y alcanzar la belleza eliminando detalles y simplificando
formas. Le atrae el volumen cerrado, tradicional, aunque da vida deforma diferente a los objetos con gran
simbolismo y estilización. El beso

• Período de entreguerras.

Julio González. Es quizá el principal escultor del periodo en entreguerras. Catalán, de familia de orfebres y
herreros, familiarizados con la forja y los diseños ornamentales de joyería modernista, reside en País desde
1900, donde realiza dibujos, pinturas, trabajos de orfebrería y escultura en bronce. En 1937 presenta en la
Exposición Internacional de París su Montserrat, de tremendo dramatismo, reflejo del dolor de la situación de
una España desgarrada por la guerra. Es el primero en utilizar el hierro de forma sistemática.

• Segunda mitad del siglo hasta la actualidad.

Henry Moore. Para el es más importante la fuerza que la belleza convencional. Uno de sus temas preferidos
es la figura femenina reclinada, consiguiendo crear una sugerente mujer, muy vital y madre. Otro tema común
es la mujer asociada a la fertilidad, de inspiración prehistórica. Disfruta trabajando el material y descubriendo
el camino que este le indica, antes que alterar deliberadamente la forma natural de una pieza de piedra, bella
por sí misma. Figura recostada y Madre reclinada e hijo.

Alexander Calder. Es una figura singular, inventos de la escultura móvil, para la cual estaba muy preparado
gracias a sus estudios de ingeniería. Sus "objetos libres", apoyados o colgantes, hechos con láminas de metal,
se mueven casi siempre con las mínimas corrientes de aire.

Eduardo Chillida (1924). Trabaja el hierro, el acero, la madera, el hormigón, el alabastro. Se observa gran
elegancia en sus estructuras de corte arquitectónico y majestuosa presencia.

• LA CONSIDERACIÓN DEL ARTE.

Gombrich no cree que el Arte sea una crónica de modas. Él afirma que el Arte se convierte en Arte cuando el
distanciamiento en el tiempo nos permite ver su contribución y sus repercusiones en el futuro.

En la actualidad nos encontramos todavía con experimentos con colores, formas y todo tipo de materiales,
pero todavía faltan resultados. El autor dice, con mucho acierto, que no hay profetas que puedan decir qué
obras traspasarán las barreras del tiempo. Sin embargo, reconocer la maestría no depende de gustos
personales.

Por otro lado, se enumeran una serie de factores en el libro por los que, según Gombrich, ha cambiado la
consideración del Arte y los artistas en nuestra sociedad:

19
• El Arte es un reflejo del paso del tiempo. Como muchos genios no fueron entendidos en su época, la
sociedad hace esfuerzos para entender el arte de nuestro tiempo.
• La premisa del renovarse o morir hace que no nos apalanquemos con lo tradicional y estemos más
abiertos y receptivos a cosas nuevas.
• El Arte funciona como refugio o escape de los avances tecnológicos.
• Fuera del escapismo anterior, se acepta comúnmente aquello de que hay que pintar lo que se viva, sea
bueno o malo.
• La pintura es la que tiene menos intermediarios y permite más innovaciones radicales.
• La enseñanza del Arte a niños ha aumentado y el número de aficionados, también.
• La expansión de la fotografía hizo a los artistas buscar nuevos caminos y la fotografía se ha hecho un
sitio en el Arte.
• La política ha condicionado el Arte y nos hace conscientes de nuestra libertad.
• El entusiasmo por las modas y la novedad.

• CONCLUSIONES.

Creo que con este trabajo he conseguido las pretensiones personales que me había propuesto.

Por un lado, extraigo de la lectura que la poca distancia temporal entre los artistas del siglo XX y nosotros nos
hace carentes de la perspectiva suficiente para entender muchas veces su obra. Son demasiados años de arte
figurativo para poder ver que el camino de la pintura y la escultura debían buscar otros caminos para
plantearse nuevos retos. Además, con la aparición de la fotografía en el siglo XIX.

Ahora me doy cuenta de lo difícil que tuvo que ser para los artistas a partir del siglo XIX decidir si dedicarse a
pintar las comandas que tenían tal como se les exigía, vendiendo su alma como dice Gombrich, negándose su
capacidad creativa o pintar lo que ellos sentían, suponiendo pasar hambre y ser excluido de la sociedad.

El tiempo ha demostrado que los que se enfrentaron a lo fácil para defender su manera de hacer arte han sido
los que se han ganado un puesto privilegiado en la Historia del Arte. Veamos a Van Gogh, cuyo hermano
Theo fue el único comprador de un cuadro suyo y que es un ejemplo de artista marginado, ya no sólo por su
enfermedad.

De esto se desprende otra cuestión. ¿Tiene que estar uno loco o enfermo para ser un genio? Parece un tópico
cuando muchos artistas de los últimos siglos o llevaban vidas repletas de vicios o padecían alguna enfermedad
mental.

Si bien pienso que en estados emocionales intensos, nos es más fácil sacar lo que tenemos dentro porque o nos
sentimos menos condicionados por el entorno o tenemos más facilidad para aislarnos y no depende de la
inspiración.

Por otro lado y en colación con lo anterior, Gombrich dice que mientras artistas como Caravaggio o Miguel
Ángel no tenían problemas en escoger lo que pintaban porque ya se les decía, a partir del siglo XIX los
pintores se veían perdidos por no saber qué pintar. Aparece la clase media, que no encarga obras. Entonces,
¿qué pintar para llamar su atención?

Otro tema que me ha gustado del libro es el que el llama el pasado cambiante. Como él dice, nuestro
conocimiento de la Historia es siempre incompleto y un nuevo hallazgo puede cambiar en cualquier momento
nuestra idea del pasado. Pongamos unos cuantos ejemplos: en el XVII, en el momento de la Contrarreforma,
fue cuando se habían descubierto las catacumbas romanas; gracias a las campañas de Napoleón a Egipto en
1801, los arqueólogos descifraron los jeroglíficos y creció el interés por esta cultura. No olvidemos tampoco,
que conocemos la mayor parte de estatuaria griega gracias a las copias romanas en mármol, ya que las
originales en bronce apenas se conservaron.

20
Finalmente, en el 89, según el autor, las vanguardias ya estaban superadas, por tanto, el Arte de hoy ya
corresponde a una Postmodernidad de algún modo. Observamos, que tal vez gracias a la Globalización o que
se han acortado las distancias en todo el mundo, el contraste entre Oriente y Occidente cada vez es menor.
Cuando antes un pintor introducía influencias africanas o japonesas, por ejemplo Van Gogh, era fácilmente
reconocible por el exotismo y la diferencia con el tradicionalismo europeo. Cada vez se van limando más estas
diferencias, en detrimento de lo autóctono, puesto tan en peligro. En Estados Unidos, país de historia menos
longeva, a sus artistas les es más fácil despojarse de sus ataduras de la tradición. Veamos, por ejemplo, a
Copley.

21

También podría gustarte