HISTORIA de LA MÚSICA
HISTORIA de LA MÚSICA
HISTORIA de LA MÚSICA
HISTORIA DE LA MÚSICA
Capítulo Burkholder “La música de cámara en la primera mitad del s.XVII”
Introducción
Los músicos del siglo XVII eran conscientes del estilo y de su relación con las funciones sociales de la música.
Distinguían entre música sacra, música de cámara y música para teatro, y reconocían los diferentes estilos
más apropiados para cada género.
Los géneros, las formas y los lenguajes idiomáticos de la música vocal e instrumental se siguieron
desarrollando.
El dramatismo y los elementos dramáticos que se incorporaron a la ópera, comienzan a expandirse al resto de
géneros, y así es como llega a la música de cámara e instrumental de 1600-1650. Encontramos en este tipo de
música una continuidad de los elementos del pasado y la influencia del nuevo estilo teatral.
La música de cámara vocal italiana
La ópera se había convertido en el centro musical de ciudades como Venecia, pero en otro lugares era aún algo
extraordinario. La mayoría de música profana se interpretaba en eventos privados o estaban realizados por
aficionados, por lo que no eran grandes producciones, sino grupos de música vocal de cámara.
La música de cámara vocal apareció para las élites con una gran variedad de estilos y formas, en la que a
menudo se incorporan elementos de los madrigales, de la monodia, las canciones de danzas, el recitativo
dramático y el aria. El procedimiento del concertato Permitía la variación de las texturas. Los compositores
utilizaban ritornelos, esquemas de bajo que se repetían, y contrastes de estilo para crear grandes formas
musicales y enriquecer su música.
Obras profanas en estilo concertato
Desde principios del siglo, los compositores italianos sacaron a la luz piezas para voz solista o para pequeños
conjuntos vocales con bajo continuo. En ocasiones incluían otros instrumentos. Se publicaron numerosas
colecciones de estos tipos de música vocal. La mayoría de obras se escribieron para una, dos o tres voces,
aunque algunas tenían 6 o más. Las formas y géneros eran madrigales, canzonetas, canciones estróficas,
Arias, variaciones estróficas, diálogos y recitativos.Muchas de estas composiciones se dieron a conocer en un
ámbito más amplio que el de las óperas, ya que estas se representaban muy pocas veces y para un público
reducido y erudito. Muchas de las innovaciones propuestas en la Ópera se divulgación gracias a la canción
profana.
Evaluamos la importancia del cocerto a través de la evolución del Madrigal polifónico, ya que este pasa de ser
un madrigal polifónico sin acompañamiento, a un madrigal concertato con acompañamiento instrumental,
tal y como vemos desde el 5 al 8 libro de madrigales de Monteverdi.
Tomando los libros de madrigales de Monteverdi como ejemplo, observamos que a partir de los seis últimos
madrigales del libro quinto, todos contenían bajo continuo y algunos requerían de otros instrumentos. Solo,
dúos y tríos se separan del conjunto vocal mientras aparecen introducciones y ritornelos instrumentales. El
libro séptimo de madrigales se titula concerto, y consta de variaciones estróficas y canzonetta, además de
madrigales transcompuesto.
El libro octavo, titulado madrigales guerreros y amorosos, muestra una notoria variedad ya que en el
encontramos madrigales a cinco voces, solos, dúos y tríos con continuo,piezas extensas para coro, solista y
conjunto instrumental, además de pequeñas obras dramáticas.
Los estilos usados van desde la polifonía imitativa y la declamación homofónica, hasta el recitativo operístico
y estilo concitato.
Basso ostinato
Numerosas obras emplearon el bajo ostinato, un esquema que se repite en el bajo mientras cambia la melodía
por encima de él. La mayor parte de bajo ostinato estaba en compás ternario o compuesto por lo general con
una extensión de 2,4 u 8 compases. Otro esquema común consistía en un tetracordo descendente, un
movimiento descendente por grados conjuntos que abarca una cuarta y que Monteverdi utilizó en su lamento
della ninfa, en su octavo libro de madrigales.
Muy diferentes eran las emociones transmitidas por los esquemas de bajo adaptados a partir de las chaconas,
una canción y danza vivaz importada en España y después en Italia desde América latina. El estribillo seguía
un simple esquema de acordes de guitarra.
1
HISTORIA DE LA MÚSICA
Capítulo Burkholder “La música de cámara en la primera mitad del s.XVII”
Cantata
Este nuevo género de música de Camón vocal surge en Italia en el siglo 17. La llamamos cantata ya que es una
pieza para ser cantada. El término se aplicó antes de 1620 en una colección publicada de Arias en forma de
variación estrófica. Para mediados de siglo, el término cantata designaba a una composición profana con
continuo, generalmente para voz solista, sobre un texto lírico o casi dramático, que consiste en varias
secciones de recitativos y arias. Entre los dos compositores más destacados de cantatas de mediados del siglo
17 se encuentra Luigi Rossi, Antonio Cesti, Giacomo Carissimi y Barbara Strozzi.
De Strozzi destacamos “Placeres de Euterpe”, obra representativa de canto a solo, al presentar secciones
sucesivas de recitativo, arioso y aria.
Fuera de Italia
Los compositores de otras naciones imitan los estilos italianos. Los alemanes escribieron villanelles,
canzonettas y otras canciones homofónica y estróficas, que poco a poco desplazaron a la antigua tradición
polifónica del Lied alemán.En estilo italiano de monodia se propaga por alemania, Inglaterra y otros lugares
del norte de Europa y para finales del siglo 17 los compositores alemanes y franceses comienzan a adoptar la
cantata.
Aún así en muchos países siguieron componiendo canciones de carácter nacional.
En Francia, el género más importante de música vocal fue el a ire de corte, canción homofónica y estrófica a
cuatro voces, o para voz solista con acompañamiento de laúd, cantada como música vocal independiente o
como parte de un ballet de corte. Estos aires de corte eran bastante simples y casi siempre silábicos, siendo
muy diferente a las canciones de otros lugares, ya que seguían las sílabas largas y cortas de el texto, en lugar
de un esquema métrico regular.
Los compositores ingleses continuaron escribiendo canciones para con sol, madrigales y canciones con laúd
en la tradición nacional, aunque también compusieron canciones con acompañamiento de continuo para el
entretenimiento de la corte y como solos independientes. Estos abarcan desde el estilo recitativo y las arias
con ostinato, adoptadas de los modelos italianos, hasta aire de danza basados en los estilos autóctonos de la
canción, o a ire de corte francés.
La música Instrumental
La interacción entre tradición e innovación típica de la primera mitad del siglo 17 es evidente en la música
instrumental, tal y como lo fue en la música vocal. La música instrumental continúa aumentando su
independencia de la música vocal, y llegó a equipararse con esta en cantidad y calidad. Los compositores
practicaban aún la mayoría de los géneros de música instrumental del siglo 17, pero se concentraban en los
abstractos e ignoraban los más dependientes de los modelos vocales, como las transcripciones.
Los compositores tomaron muchos elementos típicos de los nuevos lenguajes instrumentales, incluido el
empleo del bajo continuo, el interés por el movimiento de los afectos, la concentración en el solista y el uso de
la ornamentación virtuosa, la composición idiomática, el contraste estilístico, e incluso estilos específicos
como el recitativo y el aria.El violín que cada vez tuvo más importancia en el siglo 17, imito la voz humana y
asimiló las técnicas vocales en su vocabulario propio.
Tipos de música instrumental
Existen distintas maneras de clasificar la música instrumental barroca: considerando la instrumentación, el
ámbito, la nacionalidad o el tipo de composición.
Instrumentación Ámbito de ejecución o función social
Obras a solo para teclado, laúd, tiorba, guitarra y arpa La iglesia: música para órgano u oficios religiosos
Obras de cámara para solista o grupo de cámara con continuo Cámara: música para solista y pequeño grupo para eventos
privados
Obras para gran conjunto con dos o más intérpretes de voz Teatro: música para teatros, ballets e interludios
2
HISTORIA DE LA MÚSICA
Capítulo Burkholder “La música de cámara en la primera mitad del s.XVII”
Nacionalidad Tipo de obra
Los compositores italianos, franceses, Obras para instrumentos de teclado y laúd en estilo improvisado:
toccata, fantasía o preludio
ingleses y españoles no coincidían en los géneros y elementos Obras con secciones contrastantes: canzona o Sonata
estilísticos empleados. Obra que modifican una melodía, un coral o la melodía de un bajo:
Variaciones
Tocata
Las tocatas y otras piezas de carácter improvisado se tocaban en el clave con música de cámara, o en el
órgano, música de los oficios. Encontramos diferencias entre las dos casas pensadas para el órgano y el clave,
ya que encontramos insistencia en los tonos prolongados y en la armonía inusual en las compuertas para
órgano y no en las compuestas para clave.
El más importante compositor de tocatas fue Girolamo Frescobaldi organista de San Pedro de roma. La tocata
número 3 de su primer libro de tocatas para clave, es característica a disponer una sucesión de secciones
breves, cada una concentrada en una figura particular sutilmente variada. Algunas secciones despliegan
pasajes de virtuosismo, mientras que otras hacen pasar las ideas por distintas voces. Según el prefacio del
compositor, las diversas secciones de estas tocatas pueden tocarse separadamente. El intérprete puede
terminar la pieza con cualquier cadencia apropiada, lo que nos recuerda que en la época barroca la música
escrita en la plataforma para la interpretación, no un texto inalterable. Frescobaldi indicó que el tempo no
estaba sujeto a un ritmo regular, sino que podría modificarse de acuerdo con el sentido de la música, en
especial a la hora de retardar las cadencias.
El papel de las tocatas como música de la liturgia está entrado en Flores musicales de frescobaldi, un conjunto
de tres misas para órgano, donde cada una contiene toda la música que un organista podía tocar en una misa.
Las tres incluyen una tocata antes de la misa y otra durante la elevación de la hostia, antes de la comunión, y
dos agregan otra tocata está antes del ricercare.Estás loca estás son más breves que las que compuso para
clave, aunque están igualmente divididas en secciones.
El alumno más famoso de Frescobaldi fue Johann Jakob Froberger, organista de la corte imperial de Viena.
Las tocatas de Froberger tiende a alternar pasajes improvisados con secciones en contrapunto imitativo. Sus
piezas fueron el modelo de la posterior confluencia de tocata y fuga, como sucede en las obras de Buxtehude,
o de su emparejamiento como en las tocatas o preludios y fugas de Bach.
Ricercare y Fuga
El ricercare del siglo 17 consistía por lo general en una composición seria para órgano o clave en la que un
sujeto o tema se desarrollaba continuamente en la imitación. A principios del siglo 17, algunos compositores,
especialmente en Alemania, empezaron a aplicar a estas composiciones el término fuga usado para la técnica
de la imitación como tal, como nombre de un género de piezas serias que trataban un tema en continua
imitación. Las fugas adquirieron una importancia creciente a finales del siglo 17 y principios del siglo 18.
Fantasía
La fantasía para teclado, una obra imitativa de mayor envergadura que el ricercare, tenía una organización
formal más compleja. Los compositores de fantasías más destacados fueron el organista grandes Jean
Pieterszoon Sweelinck y su discípulo Samuel Scheidt. En las fantasías de Sweelinck, una exposición fugada
conduce generalmente a secciones sucesivas con diferentes contra sujetos, donde en ocasiones el sujeto se
elabora en incremento o disminución rítmica. Scheidt adoptó la moderna práctica italiana de escribir cada
voz en un pentagrama separado. Las obras de Scheidt y su influencia como maestro, fueron el fundamento
para el desarrollo de la música para órgano en el norte de Alemania.
3
HISTORIA DE LA MÚSICA
Capítulo Burkholder “La música de cámara en la primera mitad del s.XVII”
En inglaterra, la música para consort de violas fue un pilar de la interpretación de música con función social.
El género más relevante era la fantasía imitativa, que sometía a elaboración uno o más sujetos.Entre los
compositores conocidos tenemos a Alfonso Ferrabosco el Joven, hijo de un músico italiano activo en la corte
de la reina isabel, y John Coprario, cuyo nombre italianizado (su apellido era Cooper) es un ejemplo de la
moda italiana existente en Inglaterra.
Canzona
La canzona era una pieza imitativa para teclado o continuo, en varias secciones contrastantes e interpretada
como música de cámara o de iglesia. Las calzonas exponían tema marcadamente rítmicos y tenía un carácter
más animado que los ricercares. En las misas para órgano de Frescobaldi podemos ver el papel que las
canzonas desempeñan en los oficios, ya que todas incluye una canzona después de la epístola y dos tiene otra
tras la comunión. En algunas canciones para teclado, y en la mayoría de ellas para conjuntos, cada sección
trata un tema diferente en imitación u ofrece una textura no imitativa como contraste. En otro tipo, llamado
canzona variación, las transformaciones de un único tema aparecen en secciones sucesivas.
Sonata
Este término se usa frecuentemente para referirse a cualquier pieza instrumental. Gradualmente pasó a
designar una composición semejante a la canzona en la forma pero con rasgos característicos particulares.
Las sonatas se componían con frecuencia para uno o dos instrumentos melódicos, mientras que la canzona
para conjunto era escrita a cuatro o más voces y podía tocarse sin continuo.
Las sonatas explotaban las posibilidades idiomáticas de un instrumento particular e imitaba en estilo vocal
expresivo moderno, mientras que la típica canzona ponía de manifiesto la calidad formal y abstracta de la
polifonía renacentista.
Destacamos como compositor a Biagio Marini, y en concreto sus sonatas para violín y continuo. Estas tienen
secciones contrastantes como los canzonas, aunque casi todas exponen gestos idiomáticos del violín,
incluidos saltos grandes, registros dobles, escalas, trinos y ornamentos.
A mediados del siglo 17, la canción y la sonata confluyen entre sí y el término sonata pasó a significar ambas
cosas.
Composiciones sobre melodías ya existentes
En el siglo 17, tal y como se hacía en el siglo 11, los organistas improvisaban o laboraban composiciones sobre
melodías liturgicas para su uso en la iglesia. Esta obra es contaban con versos de órganos sobre canto
gregoriano, como las composiciones de Kyrie Christy de las misas para órgano de Frescobaldi, y los diversos
tipos de composiciones sobre corales conocidas colectivamente como corales para órgano o p reludios corales.
Los compositores del centro de Alemania y del Norte escribieron un gran número de composiciones sobre
corales de gran variedad formal en la segunda mitad del siglo, aunque estas ya aparecen en obras de Schedit.
Variaciones
Las composiciones de teclado y de la UZ escribieron conjuntos de variaciones sobre temas prestados o de
nueva composición. Estas obras se conocían como variaciones o partita. Las técnicas más comunes de
variación son las siguientes:
● La melodía se repite con pocos cambios pero está rodeada de diferente material contrapuntístico en
cada variación, pudiendo estos pasar de una voz a otra. A veces podemos llamarla variaciones
cantus-firmus.Estas variaciones fueron puestas en práctica por Sweelinck.
● La melodía de la voz superior recibe una ornamentación diferente en cada variación, mientras en
armonía permanece sin cambios.
● El bajo o progresión armónica se mantiene constante mientras la figuración cambia. En ocasiones el
contorno melódico está asociado al bajo, pero puede ocultarse en las variaciones.
De este último tipo, las formas más conocidas son las Chaconne y Passacaglia. La primera deriva de la
chacona, y la última del pasacalles español. Las variaciones para teclado más antiguas que se conocen
con estas formas son las partite sobra ciaccona y p
artite sobra pasacagli de Frescobaldi.
4
HISTORIA DE LA MÚSICA
Capítulo Burkholder “La música de cámara en la primera mitad del s.XVII”
Durante una generación, Chaconne y passacglia, se usaron en Francia, Alemania y otros lugares como
términos para las variaciones sobre un bajo ostinato, ya fuese tradicional o de nueva composición,
normalmente con una extensión de 4 compases, en compás ternario y tempo lento. Estás nuevas
composiciones aparecieron en la música para teclado solo, en la música de cámara y en la música
teatral de danza. En los siglos posteriores, las distinción entre las dos se debilitaron y ambos términos
se volvieron intercambiables.
Música de danza
Se componían danzas para los bailes sociales, los espectáculos teatrales y de forma estilizada como música de
cámara para laúd, teclado o continuo.La música de danza ocupa un lugar central en la vida musical que los
ritmos de danza impregnaron otras músicas vocales e instrumentales ya fueran sacras o profanas. La idea de
poner juntas algunas danzas hizo posible la creación de la suite de varias danzas, usadas para bailar o como
música de cámara. El “banquete musical” de Johann Hermann Scheim consta de 20 suites para cinco
instrumentos con continuo, y cada una sigue la secuencia de pavana, gallarda, courante, allemande y tripla.
Alguna de las suites se construida sobre una idea melódica que reaparecía de forma variada en cada una de las
danzas, y otras se vinculanban mediante semejanzas melódicas.