Entre Pátrias, Pandeiros e Pandoneones
Entre Pátrias, Pandeiros e Pandoneones
Entre Pátrias, Pandeiros e Pandoneones
São Paulo
2012
ANDREIA DOS SANTOS MENEZES
São Paulo
2012
1
Catalogação na Publicação
Serviço de biblioteca e Documentação
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
2
FOLHA DE APROVAÇÃO
Aprovado em:
Banca examinadora
_________________________________________________
Prof. Dr. Adrián Fanjul (orientador)
__________________________________________________
Profa. Dra. Claudia Neiva de Matos (UFF)
__________________________________________________
Prof. Dr. Claudio Fernando Díaz (Universidad Nacional de Córdoba)
__________________________________________________
Profa. Dra. Giovanna Ferreira Dealtry (PUC-RJ)
__________________________________________________
Profa. Dra. María Teresa Celada (USP-DLM)
Suplentes
Fernanda dos Santos Castelano Rodrigues (UFSCar)
Ivan Rodrigues Martin (UNIFESP)
María Zulma Moriondo Kulikowsli (FFLCH-DLM)
Pablo Fernando Gasparini (FFLCH-DLM)
Neide Maia González (FFLCH-DLM)
3
Aos meus pais e às minhas irmãs,
alicerces da minha vida.
4
Agradecimentos
Ao meu grande amigo e orientador Adrián Fanjul, a quem admiro pela inteligência, cultura,
generosidade e pelas horas a mais que com certeza têm os seus dias. Muito obrigada pelo
entusiasmo e pela confiança que fizeram tão prazeroso meu caminho acadêmico até aqui.
Às professoras Cláudia Matos e María Teresa Celada, pelos comentários tão instigantes realizados
no momento da qualificação.
Ao professor Oscar Conde que tão amavelmente compartilhou livros e informações sobre o tango
e o lunfardo.
A Carlos Di Lorio, Julio César Chávez, Mariano Vargas Canillas, Amilcar Federico Ballada,
Lucas Botero Bravo, membros do fórum virtual do site Todotango que muito gentil e
generosamente me disponibilizaram muitas das gravações de tango com as quais trabalhamos,
algumas tão antigas e raras como a de La Morocha cantada por Lola Membrives em 1909.
Ao Toni e à Alexandra, que me acolheram em Austin com arroz, feijão e salsa dominicanos, e
também com novela e Roberto Carlos brasileiros.
Ao professor Sérgio Pio Bernardes, por haver me dado lincença das aulas durante meu estágio no
exterior.
Aos meus queridos companheiros de trabalho e de caminhada, Beni Araújo, Claudia Pacheco e
Marcos Maurício, pelo apoio de tantas horas e pelo prazer de trabalharmos juntos.
À Kátia Nanci, pelo companheirismo e pela paciência em meus acessos de surto acadêmico.
À Luciana Siqueira, pela assessoria musical, pela amizade e por ser mãe da Lira.
Às amigas Roseana Pellozo, Cíntia Machado, Marta Vitória de Alencar, Tanânia Chaves, Elaine
Araújo, Andreia de Toledo, Monica Galvão e Martha Ribas por serem meu porto seguro nos
momentos de tormenta.
Ao Daniel Strum, que entrou na minha vida em uma noite de samba para me mostrar o quão
grande somos nós e o mundo.
5
Sou doutor em samba
Quero ter o meu anel
Tenho esse direito
Como qualquer bacharel
Só o samba me interessa
E me traz animação
Quero o meu anel depressa
Pra seguir a profissão.
6
Resumo
Quando nos debruçamos sobre as letras de samba e tango compostas entre 1917 e 1945,
notamos a reiterada presença nos sambas do personagem chamado “malandro” e outros de seu
universo. No caso do tango, testemunhamos a do denominado “compadrito” e outros
relacionados a ele nos tangos. Essa presença se relaciona a uma contradição constitutiva, já
que esses gêneros musicais, muitas vezes relacionados à representação do nacional,
propagavam um modo de vida marginal, fora do apregoado como ideal de cidadão pelos
respectivos Estados nacionais. É nosso objetivo nesta tese analisar como, nas composições
nas quais aparece esse tipo de personagem, emergem embates, nas diferentes formas da
heterogeneidade discursiva, entre vozes que identificamos, de um lado, como filiadas com a
perspectiva marginal e, de outro, com posicionamentos relacionados às ações disciplinadoras
dos Estados nacionais. Trabalharemos com composições elaboradas no período de 1917-1945,
momento privilegiado de discussões de cunho nacionalista, quando o samba e o tango foram,
por diferentes motivos e em distintas medidas, sendo associados a questões identitárias. Os
referenciais teóricos que norteiam nossa pesquisa se relacionam especialmente aos estudos
discursivos e enunciativos; porém, tendo em vista o caráter interdisciplinar de nosso trabalho,
também lançaremos mão de conceitos relacionados aos estudos históricos, sociológicos,
musicológicos e das ciências da comunicação.
7
Abstract
When we dedicate our attention to the samba and tango lyrics produced between the years
1917 and 1945, we notice in them the persistent presence of the character known as
“malandro” (smooth operator), and others belonging to his universe, as well as of the
character known as “compadrito”, and others related to him in the tango songs. Such
presences are related to a constitutive contradiction, for those musical genres – which were
constantly related to a national representation – produced a propaganda of a marginal way of
life, that is, the one of the outcast opposite to the ideal of citizen such as defended by national
States. In this thesis, we take the compositions in which those characters are presented, and
aim to analyze the way how clashes are established in the different manners of discursive
heterogeneity. We identify voices sided with the marginal perspective, and we also identify
other voices, on the other side, whose position stands for the one defended by the disciplining
perspective of the national States. In such a frame, we work with lyrics composed in the
period from 1917 to 1945, given that is a privileged moment for discussions from a nationalist
perspective. Due to several reasons and different measures, that was the period when the
samba and the tango were associated to identity matters. The theoretical references heading
this research are mainly related to the enunciation and discourse studies; however, once we
aim at maintaining the interdisciplinary aspect of our study, we also make use of conceptions
related to the historical and sociological studies, as the ones belonging to the fields of
musicology and communications.
8
Lista de ilustrações
9
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 14
PARTE 1
DELIMITAÇÕES TEÓRICAS
23
Introdução
4.1. Samba 43
4.2. Tango 49
4. Canção e gênero 63
10
PARTE 2
SAMBA, TANGO E TOPOGRAFIA
Introdução 73
1. Rio de Janeiro 75
4. Coisas nossas 89
1. Buenos Aires 97
2. Patria mía 99
PARTE 3
ENTRE VOZES DISCIPLINADORAS E MARGINAIS
Introdução 127
11
4. Uma identidade em revérbero 146
12
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU O FIM DA FESTA 273
Referências 280
Glossário 298
A- Gravações 303
13
INTRODUÇÃO
Falas como as empregadas na epígrafe, nas quais sambas e tango são relacionados com
a produção de identidades no Brasil e na Argentina, nos deram o primeiro impulso para
realizar a presente tese. Essa primeira inquietude se intensificou pelo fato de que os estudos
realizados sobre a história desses gêneros relacionavam suas origens a grupos e ambientes
“marginais”, como ex-escravos, lupanares, morros, malandros e compadritos. Outra
semelhança que o samba e o tango apresentam é o fato de que ambos se estabilizaram nas
então capitais federais do Brasil e da Argentina, aproximadamente na mesma época,
juntamente com a ascensão do rádio e do cinema como meios de comunicação de massa, bem
como alcançado, em diferentes medidas, reconhecimento nacional e internacional.
Entre esses aspectos comuns, nos chamou especialmente a atenção a aparente
incongruência de que gêneros que se atrelavam à representação da identidade nacional se
atrelassem também a enunciações nas quais se apregoava um modo de vida que em nada se
relacionava com aquele proclamado como ideal pelos seus Estados nacionais. Observemos o
seguinte par de exemplos:
14
El Taita Lenço no pescoço
Música: Alfredo Eusebio Gobbi Wilson Batista
Letra: Silverio Manco 1933
1910
Meu chapéu do lado
Soy el taita de Barracas, Tamanco arrastando
de aceitada melenita Lenço no pescoço
y francesa planchadita Navalha no bolso
cuando me quiero lucir. Eu passo gingando
Si me topan me defiendo Provoco e desafio
con mi larga fariñela Eu tenho orgulho
y me lo dejo al parnela Em ser tão vadio
como carne de embutir.
Sei que eles falam
Si tratan de convencerme Deste meu proceder
tiempo al ñudo perderán, Eu vejo quem trabalha
pues yo voy donde las dan Andar no miserê
porque soy el más tigrero. Eu sou vadio
Soy amante de trifulcas Porque tive inclinação
que me arman en los fondines, Eu me lembro, era criança
pero son los meneguines Tirava samba-canção
que me ponen altanero. Comigo não
Eu quero ver quem tem razão
Se llama Elvira
la paica mía E eles tocam
y día a día E você canta
da lindo espor, E eu não dou
y yo me paso
calaveriando
y desechando
mi sinsabor.
También he sido
un habitante
fiel y constante
de la prisión,
porque soy taita
de las camadas
y doy trompadas
a discreción.
[…]
15
Vemos que essas duas letras apresentam vários aspectos em comum. Seus
protagonistas estão na primeira pessoa e descrevem-se a si mesmos, ambos iniciando suas
definições por sua aparência física. Ademais, ambos dizem ser briguentos, andar portando
armas brancas e não trabalharem. Outro ponto em comum é que os dois se associam de
alguma maneira com a criatividade musical, seja como compositor, seja como cantor ou ainda
como dançarino. Essas características, entre outras mais, definem esses dois personagens tão
recorrentes nos gêneros que nos concernem e que têm distintas denominações: vadio, bamba
ou malandro, no caso do samba, e taita, guapo, patotero, malevo ou compadrito, no caso do
tango. É claro que a seleção de um ou outro desses nomes não é aleatória, como mostraremos
ao longo deste trabalho. Nós daremos especial atenção à figura do malandro e à do
compadrito em função, como buscaremos demonstrar, de sua especial inserção nas
discursividades do Brasil e da Argentina.
Conforme aponta Sandroni (2001, pp. 159-160), figuras marginais que rejeitam o
trabalho estão presentes também em outras partes do mundo, como são exemplos o negro
cubano e o guapo andaluz. Para Sandroni, a singularidade do caso brasileiro radicaria na
associação do malandro ao samba, em especial ao da “nova guarda”. No entanto, como
buscaremos mostrar aqui, também no caso argentino se estabelece uma vinculação semelhante
entre o compadrito e o tango, ainda que acreditemos que em menor intensidade. Ressaltemos
que, embora não em igual medida, a constituição das figuras do malandro e do compadrito se
relacionam a aspectos da produção das identidades nacionais. Salientemos que, apesar do foco
de nossa pesquisa ser essas duas figuras, trataremos também de outros, como as milonguitas e
as “mulheres da orgia”, por exemplo. Antecipemos que, tendo em vista a imprecisão do termo
“marginal social”, aqui o relacionamos à noção de outsider proposta por Becker (2008), ou
seja, aquele que rejeita se ajustar às regras hegemônicas em uma formação socioeconômica,
tema sobre o qual nos deteremos na Parte 3 desta tese.
Tivemos como primeira hipótese que de alguma maneira deveria emergir, nas
composições nas quais aparecia esse tipo de personagem, embates, nas diferentes formas da
heterogeneidade discursiva, entre vozes que poderíamos identificar, de um lado, como filiadas
com a perspectiva marginal e, de outro, com posicionamentos relacionados à ações
disciplinadoras dos Estados nacionais. E foi com base nesse primeiro critério e com o objetivo
de observar esse embate que começamos a elaborar o nosso corpus, selecionando
composições nas quais se instaurasse esse tipo de personagem marginal. O segundo critério
foi que essas letras tivessem sido compostas entre o período de estabilização dos gêneros
16
musicais, ou seja, aproximadamente entre a segunda metade da década de 1910 e a primeira
metade da década de 1940. Selecionamos o mencionado período, em primeiro lugar, porque
foi nesse ínterim que esses gêneros foram, por diferentes motivos e em distintas medidas,
sendo associados a questões identitárias. Em segundo lugar, porque foi um período
privilegiado de discussões de cunho nacionalista, não apenas no Brasil e na Argentina, mas
em todo o mundo, conforme exporemos na Parte 1 desta tese. A amplitude do período
considerado se deve também a que o desenvolvimento e a consolidação de ambos os gêneros
não são simultâneos, e que há, para cada país, momentos específicos de maior relevância para
os objetivos que o próprio trabalho com o corpus nos foi mostrando.
O período de 1929-1945 é chamado por alguns como a “Época de Ouro” da música
popular brasileira, já que foi quando os músicos se profissionalizaram e foram estabelecidos
padrões musicais que vigorariam nas composições de músicas populares feitas nos anos
subsequentes (SEVERIANO; MELLO, 2006, p. 85). Além disso, é por volta de 1929 que
ocorre, como veremos, uma mudança no estilo do samba e tem início a sua quase hegemonia
nos meios de comunicação brasileiros, que se estenderia até por volta de 1945. É nessa época,
em especial até aproximadamente 1936, que os sambas que falam sobre a vida da
malandragem encontram o seu auge, conforme trataremos na Parte 1 e 3 desta tese. Segundo
Severiano e Mello (ibidem, p. 89), o fim da Época de Ouro decorreu graças ao esgotamento e
à insistência na fórmula de composição empregada pelo grupo de artistas que emergiu na
década de 1930. Por volta de 1945, o samba perde a quase supremacia na indústria
fonográfica desfrutada na década anterior e passa a dividir espaço com o samba-canção e o
forró, gêneros pouco propícios à figura do malandro.
Já os tangos que falam de personagens marginais são compostos desde a década de
1910, continuam sendo produzidos durante toda a década de 1920 e começam a decair ao
longo da década de 1930, sendo poucos os que encontramos compostos na de 1940,
principalmente aqueles que tratam do compadrito. Veremos que há entre os estudiosos muitas
divergências quanto às origens do tango e mesmo quanto à existência de diferentes estilos ou
ainda sobre os critérios para diferenciá-los. Em geral, admite-se que houve uma primeira
geração chamada Guardia Vieja, que iria até aproximadamente a primeira metade da década
de 1920, composta por músicos mais “instintivos”, que não possuíam formação musical e
tocavam muitas vezes de memória. A esta seguiria a Guardia Nueva, que marca o auge do
tango-canção e uma maior preocupação com a harmonia, além de se fazer presente o
bandoneón. Esta guardia iria mais ou menos até fim dos anos 1930 quando os tangos
17
começam a serem compostos com arranjos mais elaborados, marcando o início da chamada
Guardia de los 40 (ver SALAS, 2008; CARRETERO, 2004; GOBELLO, 1999). A maior
parte de nosso corpus faz parte das duas primeiras guardias, sendo poucos os tangos
selecionados que foram compostos na década de 1940. Neste caso, a maior parte deles não
trata de personagens marginais, e sim de questões relacionadas à topografia. Mas por que
topografia?
Durante o processo de seleção de composições cujos personagens se relacionassem ao
mundo da marginalidade, a descoberta do samba Recenseamento, composto por Assis Valente
em 1940, levantou-nos novos questionamentos. Nele, uma personagem marginal feminina
narra o diálogo travado entre ela e um agente recenseador, diálogo que é um dos melhores
exemplos da linguagem malandra. Ao se sentir coagida pelo representante do Estado que
havia subido ao morro, a personagem elenca “tudo, tudo de valor” que o Brasil lhe havia dado
e lança mão de vários elementos associados ao Estado – como a bandeira, o exército e fatos
históricos – para se mostrar inserida no imaginário de nação. No entanto, o enunciado é
construído de forma sumamente irônica e polêmica, satirizando a intromissão de um Estado
caracterizado como ausente e autoritário na vida do morro.
Esse caso voltou nosso olhar para as menções ao país ocorridas nas letras de samba do
período que selecionamos. Observamos que havia muitas composições que falavam sobre o
Brasil, várias delas de forma ufanista, formando a subcategoria dos chamados “samba-
exaltação”, mas também outras que, como na mencionada composição de Assis Valente, o
faziam criticamente. Essas constatações nos levaram a pensar se algo semelhante ocorreria no
caso do tango. Realizamos uma pesquisa nesse sentido e, em um primeiro momento,
encontramos alusões topográficas somente com relação à cidade de Buenos Aires e seus
bairros, mesmo após uma investigação levada a cabo em Buenos Aires, onde consultamos os
acervos da Biblioteca Nacional Argentina, na Academia Nacional del Tango, Academia
Argentina del Lunfardo, além de conversas alguns especialistas do assunto, como o professor
Oscar Conde. Encontramos tangos de crítica social, como Yira, yira, composto por Enrique
Santos Discepolo em 1934, ou Cambalache, composto pelo mesmo autor em 1930, mas esses
não se relacionavam aos personagens marginais que focalizamos e por isso não entraram em
nosso corpus. Adiantamos que, após muito tempo de pesquisa, conseguimos levantar apenas
um caso – o tango Argentina composto por Vicente Greco em 1924 – no qual o país era
literalmente mencionado. Essa ausência da menção ao país em um gênero tido como “símbolo
argentino” em visões estereotipadas nos instigou a indagar relações com a representação dos
18
espaços (topografia), que, no desenvolvimento do trabalho, foram se mostrando como
fundamentais também para a análise dos personagens marginais.
Tivemos também a oportunidade de desfrutar de uma bolsa-sanduíche Capes para
realizar um período de pesquisa na cidade norte-americana da Filadélfia sob a orientação de
Pablo Vila, professor do Departamento de Sociologia da Temple University, quem realiza
investigações sobre a relação da música e as delimitações identitárias. No período da bolsa,
usufruímos de amplo acesso à bibliografia que o sistema de bibliotecas daquele país oferece,
além de termos consultado a Benson Latin American Collection, biblioteca da Universidade
do Texas na cidade norte-americana de Austin, que possui um grande acervo sobre cultura
latino-americana. Esses fatores, em conjunção com a orientação do professor Vila, fizeram
não só ampliar substancialmente nossa bibliografia e nosso corpus, como também valorizar a
importância do aspecto topográfico para a nossa pesquisa.
Considerando que tanto o samba quanto o tango eram relacionados de alguma forma a
questões de identidade nacional, a constatação da diferença quanto ao papel da topografia nas
composições desses gêneros no período que nos concerne nos pareceu muito significativa. Em
busca de tentar compreender melhor essa distinção, iniciamos uma reflexão que deu lugar a
uma comunicação1 na qual fazíamos uma análise comparativa entre o samba Rio de Janeiro,
composto por Ary Barroso em 1944, e o tango Buenos Aires, composto por Manuel Romero e
Manuel Jovés em 1923. Por meio desse trabalho, nos demos conta de que a topografia se
relacionava profundamente com a representação de identidades, bem como com a delimitação
identitária dos personagens marginais com os quais nos propúnhamos trabalhar. E foi em
função dessa constatação que elaboramos a Parte 2 desta tese, na qual discutiremos como o
Brasil e a Argentina, vistos como topografia representada, relacionam-se com os gêneros
samba e tango. Para tanto, a partir da análise das mencionadas composições Rio de Janeiro e
Buenos Aires, observaremos como a topografia se vincula também com diferentes espaços,
como a cidade, o morro e o arrabal. As conclusões às que chegamos nessa parte, como
veremos, foram de suma importância para as análises que realizamos na Parte 3, relacionadas
mais especificamente aos personagens marginais.
Ao longo de nossa investigação, encontramos pesquisadores que observaram o samba
e o tango relacionando-os a questões identitárias, como Hermano Vianna (2004), no caso
1
Apresentamos a comunicação “El samba y el tango exaltan sus patrias: discusiones acerca de topografía,
géneros musicales e identidad nacional” no 19th Colloquium on Hispanic and Luso-Brazilian Literatures and
Linguistics organizado pelo Departamento de Espanhol e Português da Universidade do Texas, Austin, Estados
Unidos, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2011.
19
brasileiro, ou Pablo Vila (1991), no caso argentino. Encontramos, inclusive, a obra de
Florencia Garramuño (2007), que também tratava comparativamente o samba e o tango, mas
observando como os movimentos artísticos vanguardistas da Argentina e do Brasil
favoreceram a associação desses gêneros musicais com a noção de identidade nacional. A
maior parte dos estudos que localizamos focalizavam esses gêneros a partir da perspectiva da
História, da Sociologia ou da Musicologia (p.e. NAPOLITANO, 2007; RODRIGUES
MOLAS, 2002; SANDRONI, 2001; SAVIGLIANO, 1995). Mesmo trabalhos que se
dedicaram mais às letras dos gêneros, como No fio da navalha de Giovanna Dealtry (2009),
Como con bronca y junando... de Rosalba Campra (1996) ou o fundamental Acertei no milhar
de Claudia Matos (1982), fizeram-no empregando arcabouços teóricos mais relacionados aos
estudos literários. Destaquemos que os dois últimos trabalhos brasileiros se detinham na
figura do malandro nas letras de samba e que por isso contribuíram muito à nossa pesquisa.
Também Tatit (1994) se debruçou sobre letras de canções brasileiras, mas empregando
primordialmente instrumentos da Semiótica greimasiana.
Já do nosso lado, nos propomos a analisar as composições selecionadas lançando mão
de instrumentos teóricos advindos dos estudos discursivos e enunciativos. Assim, por estar
atrelada à discursividade de Brasil e Argentina, esta pesquisa se constituiu como um trabalho
com um viés interdisciplinar. Disso, elaboramos a Parte 1, em que se encontram os três
primeiros capítulos. Nessa parte, trabalharemos com problemáticas como a do
estabelecimento dos Estados nacionais e as estratégias para a constituição do sentimento de
identidade nacional, ao qual se atrelam as noções de língua nacional, Aparelhos Ideológicos
do Estado (ALTHUSSER, 1985) e cultura de massa. Buscaremos mostrar como esses fatores
se desenvolveram no caso dos países que nos concernem, bem como o papel do samba e do
tango nesse processo. Na Parte 1, também discutiremos a focalização da dimensão verbal-
discursiva em um corpus conformado por composições musicais. Nesse sentido,
dissertaremos sobre a definição de gêneros musicais, bem como sobre o papel do aspecto
sonoro em nosso trabalho. Também buscaremos definir alguns conceitos relacionados aos
estudos discursivos que em grande medida servirão de fundamento para as análises que
realizaremos na Parte 2 e na 3 de nossa tese, como dialogismo, memória discursiva e relações
parafrásticas. Porém, destaquemos que nos basearemos também em outros conceitos e
categorias analíticas que serão apresentados ao longo da tese na medida em que os vamos
empregando.
20
Assim sendo, as duas primeiras partes desta tese se constituem como base para as
discussões que serão levadas a cabo na Parte 3, na qual desenvolvemos seu eixo principal.
Nessa parte, nos debruçaremos mais especificamente no corpus conformado pelos sambas e
tangos que tratam de personagens marginais, buscando evidenciar como nessas composições
se estabelece um embate entre vozes marginais e disciplinadoras. Para tanto, nos valeremos
também de textos procedentes de outros gêneros musicais, bem como de outros campos
relacionados mais diretamente ao discurso de disciplinamento nesses países.
Gostaríamos de destacar que a escolha por uma análise de cunho comparativo se
constituiu como um dos aspectos mais proveitosos de nosso trabalho por haver possibilitado
determinados questionamentos, como o mencionado papel da topografia, e outros que iremos
apresentando e que provavelmente não teriam emergido se não houvéssemos optado por esse
caminho.
Anexamos à versão impressa desta tese um pequeno glossário com algumas das
palavras lunfardas que são empregadas nos tangos analisados. Também anexamos a este
trabalho um CD-ROM que contém a seleção realizada, tanto das letras que se referem mais
especificamente à topografia, quanto daquelas que tratam dos personagens marginais. Nesse
mesmo CD-ROM, também disponibilizamos uma coletânea daquelas gravações nas quais nos
detivemos mais. Parte dessa seleção foi realizada com base em nosso arquivo pessoal de CDs,
bem como, em alguns casos, nas gravações disponibilizadas pelo site Youtube. 2 Mas
destaquemos que tivemos acesso à maioria dos sambas pelo ótimo acervo virtual do Instituto
Moreira Salles. 3 No caso dos tangos, foram de crucial importância as contribuições dos
generosos participantes do fórum virtual La mesa del café do site Todotango.4
2
Disponível em: www.youtube.com.br.
3
Disponível em: http://acervo.ims.uol.com.br.
4
Disponível em: http://www.todotango.com.
21
PARTE 1
DELIMITAÇÕES TEÓRICAS
22
Introdução
23
CAPÍTULO 1
Nações, nacionalismos, tradição e cultura de massa
24
No entanto, a base desse Estado estava mais atrelada a questões de caráter econômico,
no sentido de que as suas duas unidades mínimas eram o indivíduo e a empresa, sem outra
unidade superior a estas. Contudo, Hobsbawm (1990) afirma que os economistas alemães
cunharam o conceito de “princípio de nacionalidade” que delimitava as condições necessárias
para a existência de uma nação, a saber: território extenso, densidade populacional e expansão
das fronteiras. Por fim, somou-se a essas condições a língua, que se tornou o fator primordial
no que se refere à concepção de um sentimento de identidade entre os membros dessa
comunidade formada pelo Estado.
O segundo momento se localiza entre 1880-1918 e o foco está na articulação entre
língua, religião e raça. Por volta de 1880, começou na Europa um debate sobre a “ideia de
nacional” originado pelas lutas populares socialistas, pela resistência de grupos tradicionais
ameaçados pela modernidade capitalista e pelo surgimento da pequena burguesia. Os
princípios de nacionalidade utilizados anteriormente já não eram suficientes para a
estabilidade nacional, de sorte que foi criada uma “religião cívica” ao empregar-se novamente
a língua, mas também as tradições populares ou o folclore e a raça, com vistas ao
fortalecimento do sentimento de identidade nacional:
A partir dessa época, a nação passou a ser vista como algo que sempre teria
existido, desde os tempos imemoriais, porque suas raízes deitam-se no
próprio povo que a constitui. Dessa maneira, aparece um poderoso elemento
de identificação social e política, facilmente reconhecível por todos (pois a
nação está nos usos, costumes, tradições, crenças da vida cotidiana) e com a
capacidade para incorporar numa única crença às crenças rivais, isto é, o
apelo de classe, o apelo político e o apelo religioso não precisavam disputar
a lealdade dos cidadãos porque todas essas crenças podiam exprimir-se umas
pelas outras sob o fundo comum da nacionalidade. (CHAUÍ, 2000, p. 19)
25
2. Tradições, símbolos nacionais e os aparelhos ideológicos do Estado
Em A invenção das tradições (1997), Hobsbawm discorre acerca da importância da
criação de tradições para o estabelecimento da coesão e a criação de um sentimento de
identidade em um grupo, em especial no caso daqueles formados pelos Estados-Nação. O
autor considera o período seguinte à Revolução Industrial como o mais profícuo no que diz
respeito à invenção de tradições, as quais classifica em:
Hobsbawm aponta como parte das tradições inventadas pelos Estados-Nação a criação
de “símbolos nacionais”, como, por exemplo, o hino, a bandeira e as armas nacionais, além da
personificação da nação mediante “símbolos ou imagens oficiais, como Marianne ou
Germânia, ou não-oficiais, como os estereótipos de cartum John Bull, o magro Tio Sam
ianque, ou ‘Michel’ alemão” (ibidem, p. 15). Menciona também as cerimônias públicas, a
edificação de monumentos e a educação primária, sendo esta um equivalente secular da Igreja
e um forte instrumento para inculcar o sentimento de nacionalidade. Nesse sentido, afirma
Ribeiro (2002, p. 240):
27
levanta discussões que vão ao encontro da afirmação daquele autor, sustentando que o
surgimento da chamada cultura de massa está atrelado ao processo de estabilização das
nações.
A partir da Revolução Francesa, um novo modelo de Estado centralizado foi se
constituindo e impondo um padrão de sociedade que não admite heterogeneidades. De acordo
com Martín-Barbero (1987), foram empregadas para tal duas formas de integração, a
horizontal e a vertical. Mediante a primeira forma, o Estado foi desarticulando os grupos e
subgrupos, como o eram as classes, as linhagens, as corporações ou fraternidades, a fim de
que o Estado se estabelecesse como o único regulador da sociedade. Já a integração vertical
foi o modo usado para desligar cada sujeito da sua solidariedade grupal e submetê-lo à
autoridade central estatal, assim transformando-o em mão de obra disponível para o mercado
de trabalho. Segundo o autor, o principal meio encontrado para conseguir esse desligamento
foi justamente a integração cultural:
28
diferenças sociais, a constituição das massas em classe e o surgimento de uma nova cultura, a
de massa:
Masa designa, en el momento del cambio, el modo como las clases
populares viven las nuevas condiciones de existencia, tanto en lo que ellas
tienen de opresión como en lo que las nuevas relaciones contienen de
demanda y aspiraciones de democratización social. Y de masa será la
cultura que llaman popular. Pues en ese momento, en que la cultura popular
tendía a convertirse en cultura de clase, será esa misma cultura la minada
desde dentro y transformada en cultura de masa. Sabemos que esa inversión
venía gestándose de tiempo atrás, pero ella no podía hacerse efectiva sino
cuando, al transformarse las masas en clase, la cultura cambiara de oficio,
y se convirtiera en espacio estratégico de la hegemonía pasando a mediar,
esto es, cubrir las diferencias y reconciliar los gustos. Los dispositivos de la
massmediación se hallan así ligados estructuralmente a los movimientos en
la legitimidad que articula la cultura: una socialidad que realiza la
abstracción de la forma mercantil en la materialidad tecnológica de la
fábrica y el periódico, y una mediación que cubre el conflicto entre las
clases produciendo su resolución en el imaginario, asegurando así el
consentimiento activo de los dominados. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.
135)
29
CAPÍTULO 2
Brasil e Argentina: o cidadão ideal, o rádio, o samba e o tango
6
Contudo, há atualmente bastante discussão ao redor desse tema, sendo também mencionadas a mestiçagem e a
negação de uma ascendência negra como fatores para o “desaparecimento” da população negra na Argentina (ver
FRIGERIO, 2006).
31
discussões teriam desembocado em uma política de homogeneização racial, política essa
também levada a cabo em outras partes do mundo, como é o caso da própria Argentina. Essa
almejada homogeneização do povo brasileiro, posta em prática especialmente durante o
governo de Getúlio Vargas, fazia também parte de um projeto de “reorganização” de uma
nação que era vista como à mercê do perigo eminente de fragmentação, notadamente em
virtude das várias revoluções regionais ocorridas nas primeiras décadas de república. Esse
“Estado Novo” deveria ser unificado e padronizado culturalmente, do que derivou a ideia de
homogeneidade racial, a mitologia do trabalho como fonte de riqueza e ordem social e a
execução de uma nova política demográfica, colocada em prática através de uma política de
restrição à imigração (CARNEIRO, 2001, p 89).
Carneiro (2001) aponta que fez parte dessa política de eugenia a restrição à entrada de
grupos que não se adequassem ao ideal de povo trabalhador disciplinado, como eram
considerados aqueles que tivessem deficiência física ou mental, os ciganos e os condenados
em outros países por crimes de natureza política que determinassem extradição. Com vistas à
homogeneização da população brasileira, os grupos vistos como propensos à endogamia,
como era o caso dos judeus, tinham dificultada a sua entrada no país. O mesmo acontecia,
nesse caso por razões raciais em virtude da concomitante política de branqueamento da
população e da classificação de raças como superiores e inferiores, com os japoneses, os
chineses e os negros. É importante destacar que é dessa época o emblemático Casa-grande e
senzala (1933), obra de Gilberto Freyre que veio consolidar a ideia do Brasil como o
resultado da mistura das três raças: a negra, a branca e a indígena. O Brasil deveria ser, então,
mistura, união, unidade, não havendo espaço, pois, para o pluriculturalismo, para a existência
de grupos étnicos ou culturais que não se “misturassem”.
Também na Argentina esteve presente nas políticas demográficas o imaginário do país
como um melting pot. Contudo, a importância dada ao imigrante foi muito mais significativa,
indo muito mais além de mão de obra. Contudo, conforme aponta Angela Lucía Di Tullio
(2010), ao longo do século XIX e início do XX na Argentina, a intelectualidade, o governo e a
elite vão modificando a forma de encarar o imigrante na composição do país. A autora mostra
que os imigrantes, num primeiro momento, seguindo também as pautas do pensamento
positivista, eram tidos como uma tentativa de ruptura com um passado de “barbárie”,
encarnado na figura do caudilho Rosas, e o início da construção de uma “nova civilização” de
caráter europeu, branco e refinado. Ademais, dessa população era esperado que povoasse o
território nacional, em especial o antes ocupado pela população indígena autóctone, dizimada
32
após a Campanha do Deserto.7 Economicamente, esperava-se que os imigrantes originassem
uma classe média consumidora. Assim como no Brasil, na Argentina o imigrante desejado era
o nórdico e o germânico, já que estes encarnavam o imaginário de país laico e ilustrado,
distanciando-se do “obscurantismo católico” da antiga metrópole da qual queriam se
diferenciar. Porém, em ambos os países, as maiores levas vieram da Península Ibérica e da
Itália, seguidas pelos judeus e pelos sírios, turcos e libaneses, além de, mais tarde, também
pelos japoneses no caso do Brasil.
Numericamente, o impacto da imigração estrangeira em cada um dos países foi
substancialmente diverso, sendo a Argentina, nesse período, depois dos Estados Unidos, o
país mais procurado por imigrantes e o que percentualmente no mundo moderno mais recebeu
estrangeiros. Embora o Brasil oferecesse subsídios, segundo Fausto e Devoto (2004), essa
preferência pela Argentina por parte dos imigrantes derivaria das diferentes imagens que
tinham esses países; acreditava-se que na Argentina melhores condições de trabalho e salário
eram oferecidas, além de seu clima se assemelhar mais ao europeu. Já o Brasil, acenava com o
temor às doenças tropicais e ao negro, medo originado do preconceito e do receio de serem
tratados como escravos, o que, pelos relatos de muitos imigrantes, não esteve por algum
tempo longe da realidade.
Di Tullio (2010) aponta as seguintes conjunturas que resultaram em que a postura
frente ao imigrante fosse se modificando, passando de ser vista como solução para ser tida
como um problema, deixando o espaço da “cultura” e passando ao da “barbárie”: a grande
densidade do contingente imigratório na Argentina, causador de um desmedido crescimento
urbano; a nacionalidade não desejada dos imigrantes; a escassa participação dessa população
na vida política do país; sua rápida ascensão econômica e social; a formação de um
movimento operário ativo; o novo cenário internacional expansionista. Esse conjunto de
fatores fez com que a elite argentina temesse não ser capaz de levar a cabo o projeto de
homogeneidade de seu povo, de que o país não tivesse condições de assimilar os imigrantes
por conta da baixa densidade demográfica de criollos que havia então, bem como por
considerarem que o país ainda não possuía uma identidade cultural bem definida.
Assim sendo, a Argentina adotou medidas mais claras e fortes para a adaptação dos
imigrantes no sentido de torná-los cidadãos argentinos, como foram o serviço militar, a
7
A Campanha do Deserto, também chamada de Conquista do Deserto, foi uma campanha militar levada a cabo
pelo governo argentino entre 1869 e 1888, sob as ordens do general e futuro presidente Julio Roca, contra povos
indígenas que habitavam o Centro-Sul e o Nordeste do país com o objetivo de obter o domínio territorial dessa
região.
33
reforma política com a criação do sufrágio universal e a educação com forte presença do
ensino cívico. Já no Brasil, ainda que algumas medidas tenham sido tomadas, como no campo
do serviço militar e da educação, estas não tiveram a mesma amplitude, tendo sido a
adaptação do imigrante de caráter mais “espontâneo”. Porém, em ambos os países foram
tomadas medidas de combate à manutenção pelos imigrantes de suas línguas. Discutiremos no
subcapítulo seguinte mais especificamente acerca da importância dada às línguas como parte
dos nacionalismos no Brasil e na Argentina.
34
importantes nos movimentos de criação da nação como comunidades imaginadas. 8 Segundo
Di Tullio (2010), foi esse o caminho encontrado pela intelectualidade para levar a cabo um
processo de estandarização do espanhol falado na Argentina no que tange à
“intelectualización del léxico – europeísmos, que se habían propagado en las obras
filosóficas iluministas y románticas –, la flexibilización de la sintaxis y la modernización del
estilo” (ibidem, p. 53).
No entanto, no início do século XX, por conta das já mencionadas questões
decorrentes, principalmente, da presença maciça de imigrantes, o posicionamento das elites
econômicas e intelectuais, que formavam ou influenciavam o governo, vai se alterando. No
concernente às questões relacionadas à língua, há uma mudança daquela primeira postura
liberal para outra de caráter mais conservador. O temor à forte presença dos imigrantes se
concretizava em especial no cocoliche e no lunfardo que encontravam, naquele momento,
inclusive, um meio literário para se expressarem, a chamada literatura criollista. Esse tipo de
literatura, popular entre as camadas menos ilustradas da sociedade argentina, era uma espécie
de releitura da literatura gauchesca, cujo maior expoente era a obra El gaucho Martín Fierro,
esta sim considerada “a” literatura nacional pelas elites.
Segundo os estudos de Di Tullio (2010), é como decorrência desse contexto que surgiu
o primeiro momento da chamada educação patriótica (1908-1912). Anteriormente, no período
de 1880 a 1907, a educação era pensada como meio para se alcançar conhecimentos
considerados úteis para o desenvolvimento econômico do país, focando o aspecto mais
conteudístico do ensino. Já entre 1908 e 1912, as aulas eram vistas como o espaço
privilegiado da exaltação aos símbolos pátrios como a bandeira, o hino e o escudo, de modo a
criar nos filhos dos imigrantes, grupo focalizado por esse tipo de educação, um sentimento de
nacionalidade, de pertencimento à Argentina. A prioridade passou dos conteúdos para a
formação de cidadãos, e nesse movimento a língua não foi vista como um simples conteúdo
pedagógico, mas como o meio privilegiado de exaltação da nacionalidade. Já entre 1912-
1930, em função de considerar-se que a educação patriótica já havia se estabilizado, o
trabalho com os conteúdos das disciplinas voltou a ser o foco do ensino, embora a educação
patriótica ainda não tivesse sido deixada totalmente de lado.
8
Anderson (2008) acredita que, também no caso das colônias da América, o papel da imprensa, em especial dos
jornais, foi importante para o surgimento das distintas nações americanas. As gráficas, surgidas na América
espanhola na segunda metade do século XVIII, tratavam de assuntos locais relacionados ao sistema mercantil e à
administração colonial regional, o que teria acabado por criar uma comunidade imaginada entre o seu grupo de
leitores.
35
Essa política linguística levada a cabo na Argentina foi altamente exitosa, alcançando
os objetivos almejados. Os estudos de Di Tullio (2010) mostram que a escola coibia o uso de
outras línguas não apenas dentro dela, mas também nos lares dos alunos. Empregava-se para
tal, inclusive, a depreciação do linguajar que apresentasse marcas de estrangeirismos, sendo
esse modo de expressão associado à inferioridade social e intelectual, em oposição ao bem
falar criollo, marca de ascensão econômica e social. Ademais, contribuiu para o sucesso dessa
política o fato de que a massa de imigrantes era composta por pessoas advindas de distintas
partes da Europa, em cujos países de origem tampouco se havia ainda alcançado a
homogeneização linguística, como era o caso dos imigrantes galegos, vascos e italianos.
Dessa forma, o espanhol ou interlínguas como o cocoliche foram as línguas empregadas para
a comunicação entre os membros dessa população. Além disso, esses imigrantes
apresentavam, em sua maioria, o real desejo de se tornar argentinos e de ascender econômica
e socialmente, viam na escola uma forma de conseguir tal objetivo e por isso assentiram na
política linguística e abandonaram suas línguas maternas.
Debrucemo-nos, agora, sobre o caso brasileiro partindo dos estudos de Guimarães
(2005) que tratam da relação estabelecida entre a língua portuguesa e as demais línguas
faladas no Brasil desde a sua colonização, relação que terá consequências nas discussões
sobre língua nacional no período ao qual nos dedicamos. O autor considera a existência de
quatro distintos períodos, sendo que o primeiro se estende até a saída dos holandeses do Brasil
em 1654. Nesse momento, a língua portuguesa convivia com a holandesa, com as várias
línguas indígenas existentes então e com as línguas gerais, nome dado às línguas francas de
base tupi que eram empregadas na comunicação estabelecida entre índios falantes de
diferentes línguas autóctones, portugueses e nascidos na colônia. O lugar do português era o
de língua oficial do Estado português, sendo empregado nos documentos oficiais e usado por
aqueles ligados à administração da colônia.
O segundo período vai da saída dos holandeses até a chegada da família real
portuguesa ao Brasil em 1808, quando o holandês sai de cena e o português compete apenas
com as outras anteriormente mencionadas, ademais das línguas africanas chegadas juntamente
com os escravos traficados naquele momento. A importância que ganha a agricultura faz que
também aumente o número de portugueses no território; porém, há que destacar que estes
vinham de distintas regiões de Portugal e falavam diferentes variedades do português. Já em
1757, o Estado português toma uma medida contundente visando que a língua passe de oficial
à única falada no Brasil. Nesse ano, o ministro português Marquês de Pombal pôs em vigor o
36
Diretório dos Índios que, entre outras questões, proibia o uso das línguas gerais. 9 O ministro
acreditava ser esta a forma para “desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos
costumes”, além de que o uso da “língua do príncipe” “se lhes radica também o afeto, a
veneração, e a obediência ao mesmo príncipe” (trechos do Diretório do Índios apud
RODRIGUES, 2010, p. 40).
O terceiro momento se inicia com a chegada da família real ao Brasil em 1808 e se
estende até 1826. Nesse período, quando o centro administrativo da coroa portuguesa se
estabelece na cidade do Rio de Janeiro, a então colônia passa a ter imprensa e uma Biblioteca
Nacional, fatos que acrescem a vida cultural no Brasil, bem como a importância do português.
Junta-se a isso o fato de que com os membros da corte veio um alto número de imigrantes
portugueses, o que também repercutiu na maior unidade do português no Brasil.
Por fim, o quarto período começa em 1826, ano em que pela primeira vez se levanta a
existência de uma língua brasileira por conta da proposta do deputado José Clemente de que
os diplomas dos médicos no Brasil fossem redigidos em “linguagem brasileira”. Esse
acontecimento marca o início das discussões entre intelectuais e políticos brasileiros acerca da
política linguística a ser empregada no país. Os primeiros debates se realizaram entre, de um
lado, intelectuais como o Visconde de Pedra Branca, Varnhagen, Paranhos da Silva e
escritores românticos como Gonçalves Dias e José de Alencar, grupo que acreditava que no
Brasil se falava a língua brasileira, e, de outro, gramáticos e eruditos que defendiam a
existência em nosso país do mesmo português da antiga metrópole, mas apenas “corrompido”
por “brasileirismos” e “tupinimos”. Apesar de toda essa discussão, a primeira constituição
brasileira, de 1823, determinou que no novo país se falava a língua portuguesa. Alguns anos
depois, em 1827, foi aprovada uma lei que afirmava, por meio de um eufemismo, que os
professores de gramática deveriam ensinar não o português ou o brasileiro, mas a “língua
nacional”. Nesse sentido, afirma Guimarães (2005, p. 25):
9
Esse gesto político é visto por autores como Orlandi (1994) e Celada (2002) como determinante na relação que
o brasileiro mantém com o português, diferenciando uma língua oral das ruas e a língua escrita das escolas. Isso
faria com que o português do ensino regular se configurasse praticamente como uma língua estrangeira, tema
que repercutirá, como veremos, nas discussões levadas a cabo após a independência.
37
A discussão sobre a denominação da língua falada em nosso país retorna politicamente
à baila em 1930 e novamente se decide pela adoção do termo “língua nacional”. Por fim, a
constituição de 1946 retoma a primeira carta magna brasileira e afirma que o nome da língua
falada no Brasil é “língua portuguesa”. Como afirma Orlandi (2005, p. 29):
38
A Reforma do Ensino Secundário, em 1942, a Reforma Universitária com o
estabelecimento de um padrão nacional de organização do ensino superior, a
Nacionalização do Ensino, a criação de Ensino Profissional, o chamado
sistema paralelo – complexo de serviços de treinamento para atividades
econômicas (Senai, Sesi, Senac, Sesc) –, tudo isso ganha forma e
organização na era Vargas, sob a liderança primeiro de Francisco Campos e,
mais longamente, de Gustavo Capanema. (BOMENY, 2001, p. 52).
39
Segundo Cunha (apud BRITO, 2006), todas essas medidas se refletiram muito mais no
sentido de criar uma educação com diretrizes nacionais do que para a efetiva implementação
de uma pedagogia autoritária, de forma que o emprego da escola como um meio de reforçar a
identidade entre Nação e Estado não chegou a se concretizar.
10
O cinema também foi um grande difusor desses gêneros, já que, nos primeiros filmes comerciais sonoros
realizados no Brasil e na Argentina, seguindo um modelo difundido pelos Estados Unidos, as histórias giravam
em torno das canções e eram o samba e o tango os gêneros privilegiados nesses primórdios cinematográficos
(ver GARRAMUÑO, 2007; GAMARRA, 2008).
40
centenário da independência. 11 Na ocasião, tocou-se O Guarani, de Carlos Gomes, e foi
transmitido um discurso do presidente Epitácio Pessoa. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro
foi a primeira emissora de rádio do Brasil, fundada em 1923 por Roquette Pinto e Henrique
Morize. Sua programação era erudita e litarário-musical, sem a presença de publicidade
comercial ou propaganda política. O governo, já sob o comando de Getúlio Vargas, passou,
em 1931, a fazer concessões para transmissoras de rádio, tanto para órgãos públicos como
privados. A publicidade foi regulamentada legalmente em 1932, ainda que já em 1929 fossem
mencionados durante a programação os nomes das empresas patrocinadoras que emprestavam
os discos à emissora.
Em 1931, foi criado o DOP (Departamento Oficial de Propaganda), agregado à
Imprensa Nacional, que deveria fazer um programa, precursor do Hora do Brasil,
retransmitindo a todo o país informações oficiais para a imprensa. Em 1934, foi substituído
pelo Departamento Nacional de Propaganda e Difusão Cultural, que depois passou a se
chamar simplesmente Departamento Nacional de Propaganda, e que deveria elaborar e
distribuir folhetos e publicações, organizar comemorações de grandes datas nacionais,
produzir filmes educativos e documentários e organizar as emissões radiofônicas oficiais. Em
1939, passou a chamar-se DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) e utilizava-se da
imprensa, do rádio e do cinema para divulgar as propostas do Estado Novo de integração
nacional e de formação da nacionalidade, popularizando a figura do presidente como grande
líder nacional. Além disso, tinha poderes para censurar ou proibir manifestações de crítica ao
governo. Nos anos 30, o número de emissoras passou de dezenove para trinta.
Na Argentina, o rádio surgiu com a fundação da Rádio Argentina em 1920, década que
foi palco de um significativo aumento do número de emissoras nesse país: em 1923, havia
cinco emissoras; em 1924, dez; e em 1928, 36; sendo de 1922 a fundação da primeira
emissora comercial, a LOX Rádio Cultura de Buenos Aires. Já nessa década, surgiram os
programas jornalísticos, além das transmissões esportivas e musicais ao vivo, contando estas
com suas próprias orquestras.
É importante mencionar que, em 1934, foi sancionado na Argentina o Manual de
Instruções para as Estações de Radiodifusão determinando que os jornais impressos se
incumbiriam de refletir, informar, opinar e, inclusive, defender ideias políticas, enquanto o
rádio deveria converter-se num instrumento de “informações políticas não contextualizadas e
11
Para a elaboração deste subcapítulo, consultamos especialmente a obra de Rádio e política: tempos de Vargas
e Perón de Doris Fagundes Haussen (ver Referências).
41
com grande cota de melodrama” 12 (ULANOVSKY apud HAUSSEN, 2001, p. 35). De acordo
com Ulanovsky (apud HAUSSEN, 2001) as emissoras não contestaram essa determinação
porque estavam mais interessadas no rádio como uma forma de negócio:
Uma das formas artísticas mais empregadas para a homogeneização nacional difundida
por meio do rádio, e a que obviamente mais nos interessa, é a música. Turino (2003)
considera que esta foi ainda mais importante durante os governos populistas da América
Latina, pois, durante os governos oligárquicos do século XIX e início do XX, era o estilo
cosmopolita, com base na música militar europeia e na ópera italiana, os tomados como
modelos para a música nacional. Somente a partir da década de 1920, em virtude da
repercussão das discussões levantas na Europa sobre a relevância do folclore para a definição
do caráter nacional, as elites dos países latino-americanos começaram a dar atenção às
músicas populares. Também nesse momento esteve presente a questão da homogeneidade:
No entanto, pensando que fazia parte dos projetos nacionais dos Estados latino-
americanos no início do século XX, a sua modernização com vistas a equiparar-se às grandes
12
Martín-Barbero (1987) aponta o melodrama como uma das principais características da cultura popular
argentina que apareceria em produtos como as radionovelas e as letras de tango. Voltaremos sobre esse tema nos
capítulos subsequentes.
13
Tradução nossa: “Programas culturais nacionalistas geralmente costumam celebrar a distinção étnica e
regional (‘folclore’ em contraste com as formas cosmopolitas e práticas) com vistas a definir a singularidade de
uma determinada nação. Mas eles também devem equilibrar cuidadosamente esta definição ao incorporar tais
distinções, amenizando a diferença cultural para evitar o separatismo. O processo de incorporação
frequentemente envolve a remodelagem de estilos regionais para que se tornem aceitáveis para pessoas de fora
da região original, uma espécie de ‘integração’ ou homogeneização; como já discutimos, concursos, festivais e
escolas são mecanismos comuns nesse processo”.
42
nações europeias e aos Estados Unidos, a exclusiva associação com músicas consideradas
primitivas não lhes convinha. Uma maneira encontrada para modernizar suas singularidades
foi combiná-las com traços considerados da cultura cosmopolita, como bem apontam os
estudos de Florencia Garramuño (2007) para o caso do samba e do tango, ligação sobre a qual
falaremos ao longo dos subsequentes capítulos desta tese.
É, pois, em meio à primeira grande expansão dos meios de comunicação de massa que
entram em cena o tango e o samba como os dois primeiros fenômenos nacionais de cultura de
massa no Brasil e na Argentina. Faremos, a seguir, um brevíssimo resumo da estabilização do
samba e do tango como gêneros musicais, de modo a ambientar o leitor, bem como a buscar
mostrar como essa estabilização se atrela com esta tese.
4.1. Samba
Podemos mencionar como as primeiras obras publicadas especificamente sobre o
samba Na roda do samba de Francisco Guimarães, conhecido como Vagalume, e Samba de
Orestes Barbosa, ambas publicadas pela primeira vez em 1933. Depois dessas, muitas outras
foram realizadas observando o tema a partir de diferentes perspectivas.14 Alguns
pesquisadores (p.e. TINHORÃO, 2004; SANDRONI, 2001) vão buscar as origens do samba
no início do século XIX, no gênero musical lundu. Esse gênero possuía letra e, durante sua
execução, os músicos se colocavam ao redor dos dançarinos, que bailavam em par separado,
como era comum nas danças europeias de então. Um par se dispunha ao centro da roda de
cada vez e era acompanhado por canto e palmas dos que formavam a roda. Desse gênero
musical teria se originado, na segunda metade do século XIX, o maxixe. Esse gênero teria
sido, em princípio, uma forma de dançar o lundu, mas que se diferenciava daquele por ser
uma dança de par enlaçado, a primeira a ser bailada dessa forma no Brasil. Além de ser uma
dança de salão, era instrumental e os músicos não se dispunham ao redor dos dançarinos, pois
estes formavam vários pares e bailavam ao mesmo tempo.
Sandroni (2001) aponta que o lundu era uma dança que se relacionava ao universo
rural, enquanto o maxixe já era um baile urbano que na virada do século XIX para o XX teria
chegado a ocupar o lugar de “dança nacional” no imaginário brasileiro. No entanto, o maxixe
tinha, desde o seu surgimento, uma conotação vulgar, o que levou muitos compositores, como
14
Ver mais obras sobre o tema nas Referências desta tese.
43
Ernesto Nazareth, a evitar classificar suas composições como pertencentes a esse gênero.
Dessa situação, derivaria o surgimento de uma série de outras nomenclaturas, como polca ou
lundu, além da junção destes, como polca-lundu, para designar composições que se refeririam
ao mesmo ritmo, o maxixe. É curioso destacar, aqui, que até mesmo o nome “tango” foi
empregado, mas logo caiu em desuso, provavelmente pela ascensão internacional do tango
argentino. Sandroni (2001) se baseia no aspecto musical para considerar essas diferentes
nomenclaturas como referentes ao mesmo gênero musical, já que todas eram compostas com
base no paradigma rítmico do tresillo. No entanto, segundo o Dicionário Cravo Albin da
Música Popular Brasileira, o termo “tango” era empregado no Brasil no final do século XIX
para designar “uma variante bem acabada e estilizada do maxixe”. Detenhamo-nos um pouco
mais sobre esse termo partindo de uma citação do mencionado dicionário:
15
Tangos ao estilo argentino também foram tanto cantados como compostos no Brasil. Por exemplo, como
aponta Heloísa Valente (2003, p. 190), Francisco Alves gravou vários sucessos de Gardel, Dalva de Oliveira
cantou versões em português de tangos famosos e a dupla Herivelto Martins e David Nasser compôs tangos que
foram gravados por Nelson Gonçalves.
44
posiciona no centro do círculo. Ele seleciona um dos componentes da roda e lhe dá uma
umbigada como forma de convidá-lo para dançar e de substituí-lo no centro do círculo.16
De acordo com André Diniz (2006), a palavra “samba” é encontrada pela primeira vez
em meio impresso no Brasil em 1838 no jornal pernambucano O Carapuceiro. Segundo
Sandroni (2001), a palavra começa a ser empregada na cidade do Rio de Janeiro na década de
1870 em publicidades de clubes cariocas de carnaval; porém, esse autor aponta que, até o final
do século XIX, o vocábulo samba era empregado alternadamente com o termo “batuque” para
designar um ritmo rural, mais especificamente baiano e negro, cuja dança era de umbigada
conforme a descrição feita aqui anteriormente. No entanto, aos poucos, o termo samba foi
adquirindo duas conotações distintas até a década de 1910. Por um lado, a já mencionada de
samba rural, de umbigada, baiano, equivalente ao batuque. Por outro, a de samba urbano, de
par enlaçado, carioca, equivalente ao maxixe ou tango. Como forma de diferenciar uma
conotação da outra, passou-se a se acrescentar um adjetivo à primeira: é o samba-de-
umbigada. Mas como se dá esse processo? Como esse samba visto como rural e baiano
transforma-se em urbano e carioca?
Conforme apontam Tinhorão (1974) e Sandroni (2001), por volta da segunda metade
do século XIX, com a mudança do eixo econômico e da capital de Salvador para o Rio de
Janeiro, esta cidade começa a receber um forte fluxo de migrantes advindos do nordeste
brasileiro, sendo boa parte deles formada por negros baianos nascidos livres que viriam a
formar uma importante comunidade concentrada no bairro carioca da Saúde. Teriam esses
migrantes mantido muitos dos hábitos culturais que tinham na Bahia, como, por exemplo, o
das festividades ao som do samba/batuque.17 Aliás, Sandroni (2001, p. 101) aponta que
palavra “samba” era empregada no início do século XX como sinônimo de festa, não estando
associada necessariamente a um ritmo ou dança específica, fenômeno semelhante, como
veremos, ao ocorrido com a milonga.
Além das características já mencionadas anteriormente, podemos acrescentar que as
letras desse estilo de samba costumam ser formadas por um refrão fixo com as estrofes
improvisadas no ato de versar, em geral, sobre a própria situação momentânea. Ou seja,
tratava-se de um gênero musical que podemos chamar de folclórico, pois tinha um caráter
sumamente rural, cujas letras tinham refrães que costumavam ser de domínio público. As
16
Segundo Tinhorão (2004, p. 101), o lundu também era uma dança caracterizada pelo castalholar dos dedos
com as mãos erguidas sobre a cabeça, passo este típico do fandango.
17
Segundo Sandroni (2001, p. 141), não há documentação que indique a existência de um samba de roda
autóctone no Rio de Janeiro, mas que Nei Lopes destaca que houve contribuições ao samba por parte também de
migrantes advindos do Pernambuco e de Minas Gerais.
45
estrofes, de autoria coletiva, eram muitas vezes esquecidas, decorrendo dessa dinâmica que
geralmente não existisse uma necessária relação temática entre estrofes e refrão. Tatit (2004)
chama de “canto responsorial” o levado a cabo nesse tipo de samba e o considera semelhante
à linguagem oral cotidiana que tem caráter efêmero, pois “possuíam justamente as mesmas
características da fala que ‘perdemos’ todos os dias: melodias e letras concebidas no calor da
hora sem qualquer intenção de perenidade” (ibidem, p. 35). Essa característica da oralidade
está muito presente em vários sambas gravados, mas a encontramos em especial nos
compostos nos anos de 1910 e 1920, característica sobre a qual nos debruçaremos mais
adiante nesta tese. Aproximadamente no fim da década de 1920, começa a haver uma clara
mudança no samba a qual Sandroni (2001) considera fruto do que chama de “paradigma do
Estácio”, paradigma ao qual nos dedicaremos uns parágrafos adiante. Continuemos um pouco
mais com a comunidade dos baianos do bairro da Saúde.
Os mencionados baianos e seus descendentes habitavam casarões do centro carioca,
onde eram realizadas as ditas festas. Essas casas e suas festas se tornaram um verdadeiro mito
na história do samba, posto que são consideradas o lugar de nascimento do gênero no Rio de
Janeiro, especialmente as realizadas na casa da famosa Tia Ciata. Esta era uma “tia baiana”
que, como outras mais, dedicava-se a vender doces com seu tabuleiro, mas também era Iya
Kekerê, auxiliar de um famoso pai-de-santo da capital, João Alabá (DINIZ, 2006, p. 28). Sua
popularidade não se limitava à comunidade baiana no Rio de Janeiro, como atesta a famosa
história de que ela haveria curado por meio de seus dons religiosos a perna do então
presidente da República, Wenceslau Brás. Outro fato que demonstra sua popularidade entre
membros de distintas escalas sociais e culturais é a sua menção na obra Macunaíma, o herói
sem nenhum caráter de Mário de Andrade, publicada originariamente em 1928, pois é Tia
Ciata quem comanda a cerimônia de candomblé descrita no capítulo Macumba: “A macumba
se rezava lá no Mangue no zungu da tia Ciata, feiticeira como não havia outra, mãe-de-santo
famanada e cantadeira de violão” (ibidem, p. 75). Aliás, a descrição dos presentes também dá
conta do ecletismo dos espectadores: “Já tinha gente lá, gente direita, gente pobre, advogados
garçons pedreiros meias-colheres deputados gatunos, toda essa gente e a função ia
principiando” (ibidem, p. 75).
A organização dos convivas durante as festas é outro aspecto mitológico que envolve a
casa de Ciata, conforme aponta o depoimento de João da Baiana (apud MOURA, 1995, p.
115):
A festa era feita em dias especiais, para comemorar algum acontecimento,
mas também para reunir os moços e o povo “de origem”. Tia Ciata, por
46
exemplo, fazia festa para os sobrinhos dela se divertirem. A festa era assim:
baile na sala de visitas, samba de partido alto nos fundos da casa e batucada
no terreiro. A festa era de preto, mas branco também ia lá se divertir. No
samba só entravam os bons no sapateado, só a “elite”. Quem ia pro samba, já
sabia que era da nata.
18
Pixinguinha é o principal exemplo desse tipo de músico, mas devemos deixar claro que nem todos os músicos
que tocavam instrumentos de sopro ou piano naquela época conheciam teoria musical. O maior exemplo é Sinhô,
um dos primeiros sucessos da indústria cultural brasileira, compositor e pianista que não sabia ler partitura.
19
Este samba não faz parte de nosso corpus, de maneira que transcrevemos abaixo a sua letra:
O chefe da folia pelo telefone manda lhe avisar/ Que com alegria não se questione para se brincar/ O chefe da
polícia pelo telefone manda lhe avisar/ Que na Carioca tem uma roleta para se brincar// Ai, ai, ai,/ Deixa as
mágoas para trás ó rapaz/ Ai, ai, ai,/ Fica triste se é capaz, e verás// Tomara que tu apanhes/ Pra nunca mais fazer
isso/ Tirar o amor dos outros/ E depois fazer feitiço// Ai se a rolinha (Sinhô, sinhô)/ Se embaraçou (Sinhô,
sinhô)/ É que a avezinha (Sinhô, sinhô)/ Nunca sambou (Sinhô, sinhô)/ Porque este samba (Sinhô, sinhô)/ De
arrepiar (Sinhô, sinhô)/ Põe perna bamba (Sinhô, sinhô)/ E faz chorar.
20
“A gravadora Odeon, por exemplo, que registrou o chamado samba pioneiro, antes dele já havia gravado, na
série lançada entre 1912 e 1914, ‘Descascando o pessoal’ e ‘Urubu malandro’, classificados como sambas no
próprio catálogo da fábrica. Na série de 1912 a 1915 consta ‘A viola está magoada’ de Catulo da Paixão
Cearense e interpretada por Bahiano e Júlia Martins, além de ‘Moleque vagabundo’ de Lourival Carvalho,
também identificados como samba. ‘Pelo Telefone’ tem o número de série 121313, mas anteriores a ele são
ainda ‘Chora, Chora, Choradô’ (121057), cantado por Bahiano, ‘Janga’ (121165), com o Grupo Paulista, e
‘Samba Roxo’ (121176), com Eduardo das Neves. O selo Columbia editou série entre 1908 e 1912, aparecendo
47
Donga e Mauro de Almeida, mas vemos que sua estrutura se encaixa nas características do
samba folclórico já aqui descritas: menção ao mundo rural, coro responsorial, falta de relação
temática entre o refrão e as estrofes. Ademais, se fizeram várias versões populares da letra,
outra característica de sambas folclóricos. Existe grande discussão acerca do processo de sua
composição, mas parece que Pelo telefone foi realmente elaborada em conjunto em uma das
festas na casa de Tia Ciata. Contudo, foram Donga e Mauro de Almeida quem a registraram e
resultaram seus autores, ainda que outros, como a própria Ciata, tenham chamado para a si a
participação como cocompositores (SANDRONI, 2001, p. 118).
Durante a década de 1910 e 1920, foram compostos e gravados muitos outros sambas
ao estilo de Pelo telefone, que, embora autorais, ainda estavam muito relacionados ao samba
rural baiano e ao maxixe, e ainda vinculados com os músicos que frequentavam as festas das
tias baianas, como Donga, João da Baiana, Sinhô, Pixinguinha e Heitor dos Prazeres. Porém,
a gravação de Se você jurar, de Ismael Silva e Nilton Bastos, é vista como um marco do
surgimento de outro tipo de samba, tido como mais urbano, moderno e carioca, além de
relacionado a músicos como Ismael Silva, Bide, Noel Rosa, Ary Barroso e Francisco Alves.
Já à época, os próprios músicos envolvidos percebiam a existência de outro tipo de samba,
originado em outro bairro da cidade, o Estácio, motivo pelo qual Sandroni (2001) chama de
“paradigma do Estácio” ao ritmo desse novo estilo, enquanto o outro seguiria o ritmo do
“paradigma do tresillo”. Vejamos como explica Didier (apud SANDRONI, 2001, p. 32) a
diferença musical existente entre essas duas fases do samba:
Numa famosa entrevista dada por Donga e Ismael Silva (CABRAL apud SANDRONI,
2001, p. 132), estabelece-se entre os entrevistados uma discussão acerca do pertencimento ou
não de Pelo telefone e Se você jurar ao gênero samba, na qual o segundo considera a
composição do primeiro um maxixe e o primeiro considera a composição do segundo uma
nela como ‘samba’ a gravação ‘Michaella’, interpretada por Bartlet; ‘Quando a Mulher Não Quer’, com Arthur
Castro, e ‘No Samba’, gravado por Pepa Delgado e Mário Pinheiro. A Favorite Record gravava na Europa para a
Casa Faulhaber do Rio de Janeiro, entre 1910 e 1913, e em seu catálogo se encontra a gravação ‘Samba - Em
Casa de Baiana’, com o Conjunto da Casa Faulhaber, identificada na abertura como ‘samba de partido-alto’. O
disco tem o título simples de ‘Samba’, sem indicação de intérprete ou autoria. O selo Phoenix também pertencia
à família Figner. Gravou de 1914 a 1918 para a Casa Edison de São Paulo.” (SEVERIANO; MELLO, 1997, pp.
53-54).
48
marcha. Em realidade, os músicos do Estácio afirmam que o surgimento desse novo estilo se
originou da necessidade que sentiam de um samba que pudesse acompanhá-los durante as
festividades carnavalescas de rua.21
Além desse aspecto musical, também há uma clara mudança na estruturação das letras.
Como já dissemos, o samba da primeira fase, por sua estreita vinculação com o samba de
roda, não traz uma necessária relação temática entre seu refrão e suas estrofes, apresentando,
pois, uma alta multiplicidade de vozes. Já as letras da segunda fase possuem um caráter mais
narrativo ou expositivo, de maneira a possuir maior estabilidade de vozes. Além disso,
Sandroni (2001) também aponta uma questão temática que se relaciona mais com uma ou
outra fase do samba: a primeira fase se relaciona com o “bamba” tradicional, enquanto a
segunda com o “malandro” do Estácio. Deter-nos-emos nessas questões nos capítulos
subsequentes.
4.2. Tango
Julgamos importante dar início a este subcapítulo comentando algumas
especificidades da literatura acerca da história do tango. Como vimos, sobre o samba vêm
sendo realizados muitos estudos analisando-o desde diferentes perspectivas e áreas da
academia. Também encontramos muitas obras dedicadas ao tango,22 no entanto, é curioso
observar que são muito poucos os estudos históricos, sociológicos ou musicológicos de
caráter acadêmico que se dedicam ao período que focamos. A maior parte dos trabalhos que
encontramos dedicados a esse momento baseia suas conclusões em textos, que podemos
chamar de fundadores, elaborados por volta da década de 1920 e 1930.
Marta Savigliano (1995) considera que podemos encontrar duas principais diferentes
linhas de análise nesses trabalhos iniciais sobre o tango. A autora relaciona uma delas à linha
de Vicente Rossi, especialmente a apontada em sua obra Cosas de negros (2001), publicada
originalmente em 1926, que destaca origens africanas nesse gênero, ponto de vista esse
seguido, por exemplo, por Jorge Luis Borges. A outra é a dos trabalhos do musicólogo e
folclorista Carlos Vega, quem começa a se debruçar sobre esse gênero musical na obra
Danzas y canciones argentinas, de 1936, e que acentua a influência de ritmos espanhóis e da
21
Na constituição do samba, além do lundu, maxixe, samba de roda e choro, Tinhorão (2004) também aponta a
importância das bandas militares que, no século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, tocavam polcas,
schottisches, mazurcas e marchas durante o carnaval. Ademais, gêneros musicais norte-americanos, como o
jazz, ragtime e charleston, também teriam influenciado as marchas carnavalescas cariocas, quebrando-lhe e
acelerando-lhe o tempo.
22
Dispusemos na bibliografia algumas das obras elaboradas sobre o tango.
49
habanera na formação do tango, linha na qual inclui, por exemplo, Leopoldo Lugones e
Carlos Ibarguren. Notamos que os trabalhos vindos depois são uma espécie de paráfrase
desses primeiros, de maneira que encontramos poucas obras que tenham se baseado em outros
materiais que não esses mencionados textos elaborados até os anos 1930. Dessa situação
originou-se uma espécie de áurea religiosa em torno das origens do tango, a famosa
“mitologia tangueira”.23 Consequentemente, não há consenso sobre muitos dos aspectos
relacionados à sua estabilização como gênero musical, divergências essas que, devemos
destacar, se atenuam quando se trata da sua versão canção. Em meio a essa vasta bibliografia
“mitológica”, encontramos também obras de cunho mais investigativo, nas quais buscaremos
nos basear especialmente neste subcapítulo.
Isso posto, ainda que haja muitas divergências quanto às suas origens, os estudiosos do
tema coincidem em afirmar que, em seu início, o tango era executado como dança e música,
sem letra, e que sua estabilização como gênero tenha se iniciado ao redor da década de 1880.
Também há consenso sobre o fato de que seu surgimento tenha ocorrido nas periferias das
cidades de Buenos Aires e Montevidéu, 24 mas não o há quanto a que ritmos estariam
envolvidos em sua constituição. Conforme já discutimos anteriormente, a Argentina, em
especial a cidade de Buenos Aires, encontrava-se, no fim do século XIX, em um momento de
grande ebulição, especialmente devido às políticas públicas levadas a cabo nesse momento no
sentido de aumentar a densidade demográfica do país.
De acordo com a linha de Carlos Vega, a maior influência musical do tango é a
habanera, ritmo este, vale lembrar, comumente associado também à gênese do samba.
Devemos destacar que não existe um consenso tampouco sobre a origem da habanera, mas
podemos dizer que se trata de um gênero de ritmo 2 por 4 que teria surgido em Cuba no
século XIX e obtido bastante sucesso na Europa, sendo a ária Habanera da ópera Carmen
(1875), de Georges Bizet, um exemplo do seu prestígio no velho continente. Como vimos no
subcapítulo anterior, de acordo com a versão digital do Dicionário Cravo Albin da Música
Popular Brasileira, a habanera teria chegado ao Brasil por meio das companhias teatrais
estrangeiras. Conforme veremos um pouco mais adiante, também na Argentina as companhias
teatrais estrangeiras, em especial as zarzuelas espanholas, estiveram muito presentes na cidade
23
Alguns dos títulos das obras sobre o tango já dão uma dimensão desse aspecto mitológico, por exemplo:
Tango: mito y esencia (CARELLA, 1966), Tango, melancólico testigo (GOTTLING, 1998), Tango: una mezcla
milagrosa (MINA, 2006), El tango en su etapa de música prohibida (TALLON, s/d) ou ainda Tango, rebelión y
nostalgia (ULLA, 1982).
24
Cabe relembrar que centramos nossa pesquisa no tango relacionado à cidade de Buenos Aires, que não nos
debruçamos sobre o tango uruguaio.
50
de Buenos Aires no século XIX e, segundo Lama e Binda (2008), tiveram crucial importância
no processo de estabilização e popularização do tango. Outros autores, como Assunção (1998)
e Rossi (2001), acreditam que a habanera chegou à Argentina trazida pelos marinheiros que
chegavam aos portos das cidades rio-platenses. Esses dois autores julgam que esse ritmo
esteja, em realidade, na origem da milonga, gênero mais comumente aceitado como
participante da gênese do tango. Voltemos, pois, nossa atenção a esse gênero.
De acordo com Nei Lopes (2003, p. 148), o termo “milonga” tem origem na língua
africana quimbundo, significando “exposição, queixa, calúnia, injúria, demanda”. O gênero
musical parece ter realmente forte influência africana e, assim como a habanera, tem estrutura
rítmica 2 por 4. A palavra era primeiramente empregada para denominar os lugares onde se
tocavam diferentes gêneros musicais e passou depois a nomear o gênero musical surgido
nesses locais. 25 Há indícios de que originalmente esse gênero era tocado pelos payadores,
cantores populares que, acompanhados de violão, faziam muitas vezes um contraponto com
outro. Esses cantores improvisavam sobre temas variados, cujo repertório, como aponta
Moreno Chá (1997), consistia em gêneros chamados de criollos, como cielito, gato, cifra,
estilo e outros. A payada está intrinsecamente associada ao imaginário de argentinidade: é,
por exemplo, uma payada que cantam os personagens Martín Fierro e Moreno na
emblemática obra da literatura argentina já mencionada nesta tese El gaucho Martín Fierro
(1872), de José Hernández.
Como aponta Archetti (2003), a literatura gauchesca ocupou um lugar privilegiado no
consumo literário argentino e a mencionada obra de Hernández transformou-se, naquele
momento, em um modelo para a literatura nacional. Conforme já discutimos, nesse período,
em que as grandes levas de imigrantes estrangeiros alteraram drasticamente o perfil
populacional do país, a figura do gaucho foi empregada como aquela que representava o
verdadeiro argentino, associado ao campo, visto como o essencialmente criollo. O autor
também aponta que a associação “campo = criollo = gaucho”, não se limitava à literatura, mas
refletiu-se também na criação de “‘Sociedades tradicionalistas’, ‘academias criollas’ ou
‘centros criollos’ [que] foram fundados com a missão de recriar os costumes do gaucho, que
incluíam a música e a dança” (ibidem, p.14). Esse movimento veio a repercutir nos meios de
entretenimento de então – como o teatro e o circo, que incluíam música, danças e dramas
25
É curioso observar que este é um fenômeno que esteve presente também no Brasil, já que, como vimos, a
palavra “samba” era empregada primeiramente como equivalente à festa ou ao lugar onde estas ocorriam. Há
autores que apontam que o mesmo teria acontecido com relação ao “tango” que seria um termo empregado
primeiramente para designar as festas de negros que aconteciam na periferia das cidades de Buenos Aires e
Montevidéu.
51
gaúchos em suas apresentações –, na incipiente indústria cinematográfica – que lança filmes
como Alma Criolla, Tierra Argentina, El Gaucho ou Romance Argentino – e também na
musical – que apresenta selos chamados Records Creole e a Records National.
Ainda que entre os estudiosos do tango não haja consenso acerca da influência ou não
das payadas nos primórdios do tango e que pareça não haver documentação sobre essa
possível influência, não há dúvidas de que a relação entre essas e o tango é bastante estreita
nas primeiras décadas do século XX. Em primeiro lugar, denota tal ascendência muito do
conteúdo das letras dos primeiros tangos como, por exemplo, a de La Morocha, composta em
1905 por Angel Villoldo e considerada por alguns como o primeiro tango canção. Nela, o
cenário é a pampa argentina, a personagem que dá título à canção se apresenta como a
“morocha argentina” que é “la gentil compañera del noble gaucho porteño”, o qual “sale al
trotecito en su redomón”.
Em segundo lugar, podemos mencionar o caso dos emblemáticos “compadre” e
“compadrito”, constantes personagens das letras de tango que estão intrinsecamente
relacionados com o universo gaucho. Atentemos à elucidativa descrição que faz Collier (apud
ARCHETTI, 2003, p. 15):
Ou seja, esses personagens tão “tangueiros” são em realidade uma espécie de versão
do gaucho pampeiro nascida nos subúrbios de Buenos Aires que, naquele momento, ainda
não tinham bem definidas as fronteiras entre o rural e o urbano. Esses personagens viriam
depois a povoar também outros textos, como as obras de Borges quem disse que “El
compadrito fue el plebeyo de las ciudades y del indefinido arrabal, como el gaucho lo fue de
la llanura o de las cuchillas” (BORGES in BORGES; BULLRICH, 2000, p. 11). Esses
personagens são centrais nesta tese e sobre eles nos debruçaremos mais adiante.
Outro fato emblemático é o de que muitos dos cantores que despontaram nesse
momento se dedicavam tanto ao tango quanto aos chamados gêneros criollos. Sem dúvida, o
caso mais significativo é o de Carlos Gardel, que no princípio da sua carreira, por volta de
52
1910, cantava principalmente gêneros criollos. Somente em 1917, na dupla que formava com
Razzano, começou a cantar tangos, mas continuou a cantar gêneros criollos mesmo depois de
transformar-se no mais famoso e simbólico cantor de tangos de todos os tempos. Conforme
afirma Archetti (2003, p. 24), “As carreiras de artistas profissionais como Gardel e outros
músicos e cantores ilustram as interfaces entre diferentes gêneros de música. O panorama
musical da Argentina era variado e refletia as complexidades de uma nação em construção”.
Outro lugar comumente relacionado à origem do tango são os lupanares de
Montevidéu e Buenos Aires, sendo em função dessa raiz que suas primeiras letras estariam
ligadas a esse universo. No entanto, não há registros dessas letras chamadas de
“prostibulárias”, mas sim de partituras com títulos de duplo sentido, como Tocámelo que me
gusta, de Prudencio Muñoz, ou Déjalo morir adentro, de José Di Clemente (GARCÍA
BLAYA; CESPI, 2010). Por outro lado, nas letras dos tangos das décadas de 1900 e 1910,
como El Porteñito, de Ángel Villoldo, 1903, ou El Taita, de Alfredo Eusebio Gobbi e Silverio
Manco, 1910, era comum que personagens compadritos se proclamassem proxenetas, o que
pode indicar uma relação com o mundo da prostituição.
Também são comumente relacionados às origens do tango os cafés, as academias de
dança e os piringundines. No entanto, alguns autores (p.e. ASSUNÇÃO, 1998; LAMAS;
BINDA, 2008) acreditam que o tango, em seus primórdios, não se limitava a esses ambientes,
mas vinculam seu surgimento à prática dos músicos ambulantes que, já na primeira metade do
século XIX, percorriam as ruas e hotéis de Buenos Aires tocando instrumentos portáteis,
como o violino, a harpa, o violão, o acordeão e a flauta, prática que viria a originar as
orquestas típicas de tango. Esses grupos tocavam diferentes ritmos, como polca, habaneiras e
milongas, mas Lamas e Binda (2008, p. 105) mencionam uma citação de 1896 que já falava
sobre um grupo de músicos que tocava um tango numa rua portenha: “Provistos de flautas,
violines y guitarras y al son de un ruidoso tanguito criollo y compadrón”. A denominação
“tango criollo” também é sumamente importante para as discussões que levaremos a cabo
nesta tese, em especial na Parte 2, e sobre ela trataremos mais adiante neste mesmo capítulo.
Continuemos com os instrumentos empregados nos primórdios do tango. Parece que o
instrumento mais popular na periferia de Buenos Aires era o também ambulante realejo
(organito). Essa popularidade adviria especialmente do fato que um único indivíduo, sem
qualquer conhecimento musical, era necessário para fazê-lo soar. Essa peculiaridade tornava
sua execução muito mais acessível economicamente, pois só era necessário pagar uma pessoa
53
em lugar de três ou mais, como no caso dos músicos ambulantes. Também esse instrumento
era usado para tocar diferentes gêneros musicais em voga no século XIX.
O tango em suas origens também aparece muito relacionado ao universo do carnaval.
Lamas e Binda (2008) levantam uma série de textos publicados em jornais na última década
do século XIX e na primeira do XX que discorrem sobre bailes de carnaval na cidade de
Buenos Aires, mostrando que o tango era um dos ritmos mais executados nessas ocasiões. Os
autores também mostram que, no início da primeira década do século passado, esse gênero já
não era tocado apenas em bailes populares de carnaval, mas também tinha lugar em teatros
frequentados pela classe mais abastada da cidade, como os ocorridos no teatro Colón e no
Ópera. Os autores também demonstram que o tango não se restringia ao período do carnaval,
conforme denota o seguinte trecho de um artigo de jornal publicado em 1907:
No hay sala de familia donde no se ejecuten los tangos de moda; no hay café
con orquesta cuyo programa no esté formado con perturbador predominio
de tangos; por las calles el tango ha sustituido a las sublimes partituras de
Tosca, Boheme, Cavallería que se habían popularizado en el silbido o
tarareo del viandante. A la salida del teatro se olvida la grata sensación
musical sufrida con la audiencia de la ópera maestra y, en vez de repetir los
asuntos más emotivos, se sale silbando o tarareando tangos.
[…] El tango ha corrompido el gusto del público y el gusto del público ha
corrompido la producción de los autores. El reducido núcleo de
compositores argentinos está de lleno entregado a la tarea de escribir…
tangos que, con la atrevida y casi siempre desgraciada compadrada de sus
denominaciones, ocupan por completo los escaparates de los almacenes de
música. (apud LAMAS; BINDA, 2008, p. 164)
Outro universo com o qual também se vincula muito o tango é o do teatro, mais
especificamente o chamado género chico, denominação dada a gêneros teatrais populares
como o sainete, a revista e a zarzuela chica. Algumas das principais características desse tipo
de teatro, conforme aponta García Lorenzo (1982), é sua curta duração, de menos de uma
hora, período no qual geralmente se leva a cabo apenas um ato encenado em um único
cenário. Ademais, é também característico o seu aspecto costumbrista e comumente cômico,
com personagens populares e temas relacionados ao cotidiano, de maneira a se plasmar como
um rico material no referente aos costumes da sua época.
Outro aspecto sumamente importante para este nosso trabalho é a alternância entre
falas e canto presente nesse tipo de teatro. Nessas peças de curta duração, eram corriqueiros
os cuplés: canções de três a cinco minutos cuja letra consistia, geralmente, em um monólogo
por meio do qual os personagens se apresentavam, motivo pelo qual muitos deles começavam
com “Yo soy”. Eram diversos os gêneros musicais empregados nesses cuplés, como a valsa, a
54
polca, o schottisch e também o tango. Essa relação entre tango e cuplé está claramente
refletida na estrutura das letras dos primeiros tangos, como em, por exemplo, os já
mencionados La Morocha ou a El Porteñito.26 Como vemos no caso das canções
mencionadas, o título desses primeiros tangos com letra também tem uma estrutura comum:
artigo e substantivo que se refere ao personagem que se apresenta.
Também é muito estreita, nessa época, a relação entre o teatro, o tango e a indústria
fonográfica que começava a surgir na Argentina. Como afirmam Lama e Binda (2008, p.
397), muitos eram as reproduções de fragmentos de “solos, dúos y en pocos casos, tercetos o
cuartetos, con música de lo entendido por entonces como tango y otros ritmos de moda” de
obras de teatro encenadas à época. Exemplo dessa íntima relação é o fato de que o primeiro
tango cantado em disco – La bicicleta, também de Villodo – foi interpretado por uma atriz,
Eloísa Ceballos, em 1902, ano das primeiras gravações em disco na Argentina.
Como vimos, não há registros das letras de tango consideradas “prostibulárias”, e as
primeiras registradas floresceram no ambiente teatral, compostas seguindo o esquema
estrutural do cuplé, sendo considerada La Morocha o marco do início do tango com letra. Já a
canção Mi noche triste, elaborada por Pascual Contursi em 1916 e gravada em 1917, marcaria
a transformação do tango-baile para o tango-canção, ou seja, de uma música feita para dançar
em uma feita para ouvir. Outro dado emblemático relacionado a esse tango é o fato de que foi
Gardel o primeiro a gravá-lo, o que intensifica seu caráter emblemático. Ademais, é
interessante relembrar que é no mesmo ano, 1917, como dissemos anteriormente, que se
registra a primeira canção denominada samba, a Pelo telefone. Todavia, a grande mudança
que encontramos na estrutura de Mi noche triste é seu caráter narrativo, característica que
marcará a maior parte das letras de tango subsequentes. Concordamos com Lama e Binda
(2008) que a estrutura narrativa das obras de teatro com as quais o tango-canção está
intimamente relacionado em sua origem certamente influenciou a composição desse novo
estilo de letra de caráter narrativo.
26
Ambas as letras constam no corpus anexado.
55
CAPÍTULO 3
Línguas nacionais, música e memórias compartilhadas
27
Lembremos que a variação linguística é comumente classificada de acordo com três eixos: o diatópico,
relacionado ao eixo espacial, geográfico ou territorial; o diastrático, relativo ao eixo sociocultural; e o diafásico,
com relação ao eixo da modalidade expressiva mais ou menos formal ou informal. Atentemos, também, que
essas três dimensões “não atuam isoladamente, mas interagem e interferem de vários modos [...] traços
linguísticos originária e primariamente marcados como diatópicos podem assumir valor (mais ainda) marcado
diastraticamente, e traços originalmente marcados como diastráticos podem assumir valor diatopicamente
marcado, de modo que as marcações diatópica, diastrática e diafásica se apresentam inextricavelmente
copresentes (BARRUTO apud MONTEAGUDO, 2011, p. 28)
57
Nesse ponto, nos parece importante trazer à baila questões levantadas por Paul Henry
(1992) acerca da contradição existente entre o que chama de objeto real e objeto de
conhecimento. Nas mencionadas discussões acerca do que é norma prescritiva ou objetiva ou
sobre o que é a língua nacional, o que está em jogo é a tentativa de categorizar e normatizar
manifestações linguísticas. De acordo com Henry, os estudos linguísticos buscam transformar
um objeto real, a linguagem, em objeto de conhecimento. No entanto, o autor atenta ao fato de
que esse processo jamais será absolutamente objetivo, como acredita Hudson, já que o objeto
real deixa de assim sê-lo no momento em que é analisado, passando, então, a ser objeto de
conhecimento. Desse modo, toda análise carrega em si o ponto de vista e a ideologia inerente
à teoria a ela subjacente, de modo que não existem análises realizadas sobre o real da língua,
mas sim sobre um recorte da materialidade da língua a partir de uma determinada perspectiva.
Como vimos neste mesmo capítulo, a própria definição do que é uma determinada língua é
um recorte de um objeto real elaborado com base em imagens que se têm sobre o que deve ser
uma língua. Portanto, cabe destacar que também nós, nesta tese, realizaremos um recorte
dentro dos construtos chamados “língua portuguesa” e “língua espanhola” e o analisaremos a
partir de uma determinada perspectiva teórica.
O autor dá como um exemplo dessa sua afirmação o caso das línguas hindi e urdu
faladas respectivamente na Índia e no Paquistão. Essas línguas apresentam aspectos
estruturais muito semelhantes e, muitas vezes, idênticos, a ponto de ser possível o
estabelecimento de uma conversa entre dois falantes, cada um deles falando em cada uma
dessas duas línguas, sem que um linguista estudioso de ambas que presencie tal conversação
58
consiga distinguir qual delas está sendo falada por cada um. No entanto, cada um dos falantes
afirmaria que estava um falando hindi e o outro urdu. Dessa maneira, o autor assevera que “A
diferença entre essas línguas não é linguística; é religiosa e geopolítica” ibidem, p. 24).
De acordo com o que já expusemos neste capítulo, a noção de nacionalidade é algo
imposto, relacionada ao universo da política, que se baseia, entre outras coisas, na construção
de um imaginário coletivo para a sua manutenção. Logo, as fronteiras geográficas que
delimitam os Estados-Nação também estão no nível do político e desse imaginário coletivo
construído. Contudo, cabe ressaltar que após séculos de separação linguístico-nacional,
efetivamente, tende a haver uma diferenciação nítida entre duas línguas que compartem
fronteiras geográficas, mesmo sendo elas linguisticamente próximas. Porém, no plano
discursivo, as relações de paráfrase, entre enunciados produzidos em cada uma dessas duas
línguas próximas, continuam sendo uma possibilidade.
Para abordar essa problemática, trazemos à baila o conceito de memória discursiva e
destacamos sua importância para este nosso trabalho. Segundo Pêcheux (2011, p. 142, grifos
nossos), a memória discursiva:
No mesmo texto, em uma nota de rodapé, Pêcheux vincula essa visão da memória com
a de “dialogismo” na obra bakhtiniana, relação que consideramos oportuno explorar. Cremos
que a noção de memória discursiva pode vincular-se à de dialogismo bakhtiniano, no sentido
de se considerar todo enunciado como um elo de uma cadeia de outros enunciados, uma
resposta a outros enunciados. De acordo com Bakhtin (2006, p. 300), nenhum falante é um
Adão, ou seja, o primeiro a nomear as coisas do mundo, de maneira que sua fala traz
indissociavelmente ecos de outros enunciados produzidos.
Em outro texto, podemos dizer que Pêcheux (1999, p. 52) retoma a questão do
dialogismo relacionada à memória discursiva, mas dessa vez vinculando-a aos conceitos de
implícito e pré-construído:
...a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como
acontecimento ao ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-
transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em
relação ao próprio legível.
59
Pierre Achard (1999) também considera imprescindível a abordagem dos implícitos, já
que todo e qualquer enunciado está necessariamente composto com base em vazios devidos
aos implícitos que deverão ser (re)construídos pelo interlocutor. Ou seja, novamente a questão
da memória discursiva parece se aproximar à do dialogismo bakhtiniano.
Achard afirma que cada ocorrência de uma unidade em um diferente contexto lhe
fornece novos sentidos, mas “para poder atribuir sentido a essa unidade, é preciso admitir que
suas repetições – essas repetições – estão tomadas por uma regularidade” (ibidem, p. 14). É
partindo dessa regularidade que se chegaria a uma “regularização” que seria, pois, fruto do
desenvolvimento histórico, em função de sua repetição e memorização, como efeito na
materialidade linguística. Afirma que “uma vez reconhecida essa repetição, é preciso supor
que existem procedimentos para estabelecer deslocamento, comparação, relações contextuais”
(ibidem, p. 16). Em resumo, a repetição de uma unidade está sempre imersa em um novo
contexto, de forma que não será ela necessariamente o mesmo significante em todas as
repetições; ao mesmo tempo, ao se selecionar determinada unidade em um determinado
contexto, atribui-se a ela alguma relação no que se refere aos contextos anteriores nas quais
ela foi empregada. Ou seja, há entre as unidades e seus contextos de uso alguma relação
estabelecida histórica e linguisticamente, relação essa que compõe a memória discursiva.
Antecipemos aqui que, em nosso caso, não consideraremos o samba e o tango em sua
totalidade. Realizamos um recorte em função das diversas problemáticas que nos concernem –
representação da identidade nacional, relação com personagens marginais, composições
realizadas em determinado período histórico, entre outras. No corpus selecionado,
observaremos repetições e regularidades que relacionaremos a textos de outros gêneros
musicais, bem como discursos de procedências não musicais, sobretudo aqueles que atuaram
como discursos de disciplinamento em relação às populações do Brasil e da Argentina na
época estudada. Como buscaremos demonstrar, é por meio do confronto desses enunciados de
distintas procedências que encontraremos relações parafrásticas que mostram tendências à
estabilização de determinados sentidos mas também sua desestabilização em lugares do
corpus especialmente significativos.
Jean Davallon (1999), recorrendo aos estudos de Halbwachs, aponta que a memória
coletiva é formada por acontecimentos que são reconstruídos “a partir de dados e de noções
comuns aos diferentes membros da comunidade social” (ibidem, p. 25), havendo, assim, um
jogo necessário entre o indivíduo e o grupo, sendo que a memória coletiva “só retém do
60
passado o que ainda é vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que o mantém. Por
definição, ela não ultrapassa o limite do grupo” (HALBWACHS apud DAVALLON, 1999, p.
25). Já a memória social se originaria quando um acontecimento histórico passa a fazer parte
da memória coletiva:
61
mantida entre o português e o espanhol na Península Ibérica possa ser considerada equivalente
à mantida na América. Nesse sentido, atentemos a seguinte afirmação de Orlandi (2005, p. 30,
grifo nosso):
Authier (1987) estabelece o conceito de heterogeneidade enunciativa para
descrever o fato de linguagem que consiste em que todo dizer tem
necessariamente em si a presença do outro. Aproveito o impulso desse
conceito, embora ele ganhe em nosso uso outras determinações, para falar
em heterogeneidade linguística toda vez que, no campo dos países
colonizados, temos línguas como o português, ou o espanhol, na América
Latina, que funcionam em uma identidade que chamaria dupla. Estamos
diante de línguas que são consideradas as mesmas – as que se falam na
América Latina e na Europa – porém que se marcam por se historicizarem de
maneiras totalmente distintas em suas relações com a história de formação
dos países. É o caso do português do Brasil e o de Portugal. Falamos a
“mesma” língua, mas falamos diferente. Consideramos, pois, a
heterogeneidade linguística no sentido de que joga em nossa língua um
fundo falso em que o “mesmo” abriga, no entanto, um “outro”, um diferente
histórico que o constitui ainda que na aparência do “mesmo”: o português
brasileiro e o português português se recobrem como se fossem a mesma
língua, mas não são. Produzem discursos distintos, significam
diferentemente. [...] Essas línguas, o português e o brasileiro, filiam-se a
discursividades distintas. O efeito de homogeneidade é o efeito produzido
pela história da colonização.
Não será nosso foco aqui a contraposição entre variedades empregadas no Brasil frente
às usadas em Portugal, muito menos contrapor variedades de diferentes países
hispanofalantes. Contudo, como se apreende pela citação anterior de Orlandi e também pelo
que buscamos discutir até o momento nesta tese, por um lado, o português no Brasil e o
espanhol na Argentina apresentam alguns pontos de convergência, como as origens comuns
na Europa e o fato de serem línguas inseridas na América Latina por meio da colonização por
parte de Estados europeus. Por outro lado, seus processos de implantação como línguas
nacionais, em função dos distintos panoramas históricos, políticos e sociais, foram sumamente
distintos, ainda que convergentes em alguns pontos, o que vêm a estabelecer entre elas uma
singular relação, ainda que assimétrica.
Acreditamos que, no caso de Brasil e Argentina, a proximidade linguística de suas
línguas nacionais somada à proximidade histórica e geográfica potencializam as
possibilidades de compartilhamento de memória discursiva. Como aponta Celada (2008),
devido a todo o processo histórico, geográfico e político existente entre esses dois países,
estabeleceu-se entre o português brasileiro e o espanhol uma fronteira descontínua que se
manifesta justamente na memória dessas línguas, de forma que o espanhol guarda em sua
62
memória o funcionamento do português e vice-versa. Nesse sentido, atentemos ao que afirma
Fanjul (2009, p. 189):
Nos parece que, por lo menos para el caso latinoamericano, la
proximidad/distancia debe especificarse: la de estas lenguas en este espacio.
¿Significa eso que serán homogéneamente diferentes las proximidades entre
portugués y español en Latinoamérica y en Europa? No, porque
compartirán en buena medida los constructos político-linguísticos de
referencia y porque la variación lexical, morfosintáctica y fonética que se
observa en lo que se reconoce como cada una de las lenguas atraviesa
desigualmente los dos espacios, habiendo así fenómenos cuya observación
puede valer tanto para un caso como para el otro. Lo que creemos es que al
proponernos observar la proximidad/distancia lingüística dando atención a
factores sociohistóricos que se revelan en la interacción o en la
comparación de enunciados, no estamos haciendo sólo un agregado, sino
proponiendo un recorte diferente, porque también en el orden lingüístico la
historicidad está alojada.
Como buscaremos demonstrar por meio das análises que realizaremos nos próximos
capítulos, ainda que produzidos em outra língua, em outro país e de fazerem parte de
diferentes gêneros musicais, em vários momentos encontramos regularidades entre as letras
de samba e de tango contrapostas. Acreditamos que isso seja resultado do compartilhamento
irregular da memória discursiva, pois coincidimos com Fanjul (2009, p. 189) em que “el
discurso, como memoria de enunciados, es precisamente la dimensión donde lo histórico-
social se encuentra con lo lingüístico y lo afecta, lo modifica”.
4. Canção e gênero
Outra questão que nos fizemos ao eleger como critério para a seleção do corpus que
ele fosse composto por letras de samba e tango foi: podemos considerar essas letras como
gêneros discursivos?
Comecemos nossa discussão definindo o conceito de gênero discursivo a partir da
perspectiva bakhtiniana, remetendo-nos novamente ao texto Os gêneros do discurso (2006).
Nesse texto, o autor destaca a importância dos gêneros do discurso na comunicação social ao
defender que aprendemos a falar por meio de enunciados que, por sua vez, são
necessariamente construídos de acordo com o gênero discursivo no qual se inserem:
64
qualidades sonoras, rítmicas, prosódicas, tímbricas e outros traços performáticos”
(FINNEGAN, 2008, p. 28). Dessa maneira, a canção seria um desses gêneros juntamente
com, por exemplo, a fala ou a poesia, visto que, “como afirmou John Stevens: ‘A música
vocal encontra-se tanto na canção (poesia cantada) quanto na fala’” (ibidem, p. 27). Já para
Costa (2007, p. 107), a canção pode ser considerada como um gênero híbrido por conjugar a
linguagem verbal e a musical, e que exigiria as competências verbal, musical e literário-
musical (capacidade de articular as duas primeiras competências) para a sua análise.
Consideraremos, aqui, que a canção se constitui não como um gênero híbrido, como
acredita Costa (2007), mas, partindo das noções de modalidade oral e escrita expostas por
Marcuschi (2007), como uma modalidade híbrida, uma “forma poético-musical
caracterizada, entre otros rasgos, por una progresión melódica con reiteración (Tatit,
2003:9), y a la que la circularidad de la melodía aporta potencialidad narrativa (Valverde,
2008)” (FANJUL, prelo). Com base em Bakhtin (2006), julgamos que a canção não poderia
ser considerada um gênero, em primeiro lugar em virtude da implantação histórica dos
gêneros, visto que a canção existe pelo menos desde a Idade Média e interpretada de maneiras
que não têm nada a ver entre si quanto ao papel no dialogismo e na vida social. Em segundo
lugar, a canção, em geral, não apresenta regularidades composicionais, temáticas e estilísticas,
o que, sim, podemos encontrar no tango, por exemplo. Por outro lado, acreditamos que a
canção seja uma modalidade híbrida que abarca uma série de gêneros que, por sua vez,
possuem formas relativamente estáveis que fazem com que identifiquemos determinada
canção como um bolero, por exemplo. Assim sendo, neste nosso trabalho, consideraremos o
samba e o tango como gêneros discursivos que fazem parte da modalidade híbrida canção.
65
apontado como crucial por leitores dos textos que fomos elaborando ao longo do processo de
pesquisa de doutorado.28
Comecemos essa discussão retomando Finnegan (2008), quem traça um elucidativo
percurso de algumas das linhas teóricas que vêm sendo desenvolvidas tendo as canções como
material de análise. A autora aponta que alguns pesquisadores costumam considerar as
canções como a combinação de duas partes definidas: a letra, também vista como poesia, e a
música. Em geral, as análises focalizam apenas uma dessas partes ou, ao menos, dão primazia
a uma delas. A autora afirma que, inicialmente, as análises focavam as letras das canções,
desconsiderando o seu aspecto sonoro, porque, no domínio acadêmico, geralmente não se
considera como digno de pesquisa aquilo que não possa ser descrito e analisado em palavras.
Outra linha seria aquela que focaliza, por outra parte, somente a dimensão sonora das
canções, linha essa que costuma ter como material canções eruditas, que são descritas em
partituras. Assim, as canções populares não costumam ser contempladas por ela por não ser
esse tipo de canção elaborada em partituras, além de que, não era sua música considerada
digna de estudos musicológicos.
Outra linha mencionada é a que estuda comparativa e contrastivamente a combinação
entre letra e música, cujos autores:
Por fim, menciona uma linha surgida mais recentemente que passou a atender também,
além de letra e música, o aspecto performático que haveria sido negligenciado por tanto
tempo devido a sua efemeridade. A autora acredita que essa mudança de pensamento com
relação à performance se deveu em especial ao caráter transdisciplinar que vem sendo
28
Sobre esse aspecto, agradecemos especialmente os comentários realizados e as leituras indicadas pela Profa.
Dra. Claudia Matos no momento da nossa qualificação e pelo Prof. Dr. Pablo Vila durante nosso estágio de
pesquisa na Temple University possibilitado pela bolsa-sanduíche da Capes.
66
incorporado às pesquisas realizadas nos últimos tempos. No entanto, a autora salienta que
mesmo nesta linha a letra continua sendo tida como o aspecto central da análise, mas vista a
partir de uma perspectiva multimodal:
67
canção e que as músicas instrumentais não têm nem o alcance nem a popularidade destas: é a
voz o motivo pelo qual as pessoas adquirem as gravações. Dessa forma, Frith, como
Finnegan, destaca nesse cenário o papel central da performance como fonte do êxito inegável
das canções entre os ouvintes. Ademais, o autor chama a atenção para a proximidade muito
maior das canções com peças de teatro que com poema:
In songs, words are the sign of a voice. A song is always a performance and
song words are always spoken out, heard in someone's accent. Songs are
more like plays than poems; song words work as speech and speech acts,
bearing meaning not just semantically, but also as structures of sound
that are direct signs of emotion and marks of character. Singers use non-
verbal as well as verbal devices to make their points - emphasis, sighs,
hesitations, changes of tone; lyrics involve pleas, sneers and commands as
well as statements and messages and stories (which is why singers like
the Beatles and Bob Dylan in Europe in the 1960s would have profound
significance for listeners who didn't understand a word they were singing).29
(FRITH, 1989, p. 90)
69
Retomando Finnegan, podemos, aqui, associar o papel da performance ao conceito de
memória já discutido anteriormente neste capítulo. A autora afirma que toda performance
dialoga com performances anteriores, de modo a nunca se constituir como um evento pontual
e isolado: “Ela pode de fato ser criada na mágica do momento experiencial – mas está também
enraizada em, ou reverbera, algo mais abstrato, separável do fluxo, imbuído de memórias e
conotações para seus participantes que vão além do momento imediato” (FINNEGAN, 2008,
p. 36). Essas experiências anteriores com performances de uma determinada canção podem
ter se dado mediante distintas vias, como, por exemplo, numa performance ao vivo, com a
leitura da letra numa página impressa, numa gravação em um CD, por sua difusão pelo rádio
ou pela TV ou no cinema etc. Assim sendo, acreditamos poder acrescentar que o contato que
se tem com determinado gênero musical também determinará em grande medida as produções
de sentido diante de determinada canção pertencente a esse gênero.
30
Tradução nossa: “Numa cultura na qual poucas pessoas fazem música, mas em que todos conversam, o acesso
às canções é feito antes de tudo por meio de suas palavras. Se a música dá às letras sua vitalidade linguística, as
letras dão às canções seu uso social”.
70
Para Bourdieu, a sociedade é formada por agentes que possuem diferentes tipos de
capital: financeiro, cultural, tecnológico, jurídico, organizacional, comercial e simbólico. O
espaço de cada agente na sociedade será dado segundo a quantidade e o tipo de capital que ele
possui. Dessa forma, campo seria o espaço simbólico, relacionado a uma prática social, na
qual ocorreriam as lutas entre esses agentes com vistas a validar determinadas representações
frente a outras. No caso deste nosso trabalho, lidamos numa dimensão ampla com o campo
cultural do Brasil e o da Argentina. Porém, numa dimensão mais restringida, acreditamos
poder falar da existência de um subcampo do tango e outro do samba, pois se instituiu ao
redor deles público, instituições e metalinguagem constituída, por sua vez, por seu público e
seus críticos. É claro que a situação do campo cultural e dos mencionados subcampos é
distinta em cada caso, posto que são diferentes os agentes, a quantidade e o tipo de capital.
Neste nosso projeto, adotaremos uma linha teórica que se aproxima às das seguidas pelos
mencionados pesquisadores Díaz e, especialmente, Fanjul, quem, além da noção de campo,
considera também a de gênero discursivo em seus trabalhos.
Inicialmente, perguntamo-nos se esses dois gêneros fariam parte do campo do que
atualmente se conhece por música popular argentina e brasileira, e chegamos à conclusão de
que, em realidade, samba e tango, além de gêneros discursivos, formam também, cada um
deles, um subcampo dentro desse campo maior. O fato de ambos os gêneros serem produtos
da cultura de massa favoreceu o surgimento de instituições em uma rede de relações que
abarcam não só o aspecto musical em si, mas também uma série de outros relacionados à
crítica, a personagens emblemáticos (como o malandro, o compadrito ou o malevo), a
coletivos de migrantes e de imigrantes, a gêneros cinematográficos (o filme de tango ou ópera
tangueira e o filme de carnaval, gêneros que marcaram o início da indústria cinematográfica
de Argentina e Brasil), sem contar, entre outras coisas, as emblemáticas figuras de Carlos
Gardel e Carmem Miranda. Assim sendo, cremos que, no que concerne aos gêneros musicais
com os quais trabalhamos, os conceitos de gênero discursivo, cultura de massa, campo e
memória discursiva se aplicam para sua análise e se interrelacionam.
71
PARTE 2
SAMBA, TANGO E TOPOGRAFIA
72
Introdução
Na Parte 1 desta tese, vimos que, por volta da década de 1930, os governos da
Argentina e do Brasil aplicaram políticas de industrialização e almejavam que os países se
tornassem mais desenvolvidos. Esses desejavam ladear os Estados Unidos e os países
europeus mais avançados, o que ocasionou uma maior preocupação com relação à imagem
que passavam para o exterior. Também foi nesse momento que os meios de comunicação em
massa, a saber, o cinema e especialmente o rádio, tornaram-se um grande sucesso popular.
Ademais, as primeiras décadas do século XX foram palco de intensas discussões de cunho
nacionalista, cujo maior foco recaía sobre a definição de uma população nacional homogênea
racial e culturalmente. Vimos que, tanto no Brasil quanto na Argentina, a saída encontrada
frente à diversidade racial foi a adoção da imagem do melting pot. Como discutimos, a escola
foi uma forte ferramenta na implementação dessa política, sendo a língua a disciplina vista
como privilegiada para incutir o sentimento de nacionalismo, notadamente no caso argentino.
Foi em meio a todo esse cenário que o samba e o tango se estabilizaram como gêneros
musicais urbanos, delimitados nas capitais federais de Brasil e Argentina. Eles se tornaram os
primeiros produtos culturais de massa a obter sucesso nacional, além de ganharem grande
destaque internacional tanto na indústria fonográfica quanto na cinematográfica,
especialmente nos filmes estrelados por Carmen Miranda e Carlos Gardel. Foi esse o início de
uma associação entre, por um lado, o tango e a Argentina, e por outro, o Brasil e o samba. No
entanto, como se dá essa relação entre esses gêneros e esses espaços nacionais na
materialidade das próprias canções?
Nesta Parte 2, propomo-nos a discutir como o Brasil e a Argentina, vistos como
topografia representada, relacionam-se com os gêneros samba e tango. Empregaremos, para
tal, a noção de topografia conforme a define Dominique Maingueneau (1997; 2001), quem
afirma que a deixis discursiva, construída mediante a enunciação discursiva, é formada pelas
instâncias do locutor e do alocutário discursivos, pela cronografia e pela topografia, ou seja,
pessoa, tempo e espaço, sendo que um mesmo elemento em um texto dado pode ocupar o
lugar de mais de uma instância. Trabalharemos, aqui, com a hipótese de que no samba e no
tango a instância da topografia se articula com a instância do enunciador, conforme a define
Ducrot (1984).
Muitas vezes no corpus observamos vozes confrontadas, que relacionamos a
diferentes “lugares sociais do dizer” (GUIMARÃES, 2002). Para os muitos casos em que esse
confronto acontece dentro de uma mesma composição, parece-nos produtiva a distinção
73
estabelecida por Ducrot (1984) entre “locutores” e “enunciadores”. Lembramos que é a partir
dessa última categoria que Ducrot tenta desenvolver uma visão polifônica da enunciação. Nos
trabalhos desse autor, a diversidade de “enunciadores” no discurso de um mesmo locutor,
como orientações argumentativas divergentes, é observada principalmente mediante marcas
de argumentação (construções contrastivas, negação etc.) e mediante os fenômenos da
pressuposição. Nós ampliaremos essa categoria de “enunciadores”, explorando sua vinculação
com a polifonia, para outros fenômenos da heterogeneidade do dizer que manifestam a
presença de subjetividades em pugna na linguagem. Por uma parte, serão muito importantes
na nossa análise os fenômenos relacionados à “heterogeneidade mostrada”, conforme a define
Authier-Revuz (1990). Recordemos que esse tipo de heterogeneidade se dá quando ocorre
uma alteração da unicidade aparente da cadeia discursiva, o que indica a presença de uma
outra voz. Essa mudança pode ser marcada – por meio do emprego de aspas, discurso direto e
indireto, por exemplo (correspondendo ao locutor em Ducrot) – ou não marcada – mediante a
ironia ou o discurso indireto livre, por exemplo. Por outra parte, levaremos em conta fatos de
repetição e relações parafrásticas que conduzem a filiações em uma memória conforme
propusemos na Parte 1 em relação às reflexões de Pêcheux e sua vinculação com o
dialogismo.
Partiremos da análise do samba Rio de Janeiro, composto por Ary Barroso em 1944, e
do tango Buenos Aires, com música de Manuel Jovés e letra de Manuel Romero, de 1923.
Selecionamos essas duas canções porque as consideramos sumamente esclarecedoras para o
tema que nos propusemos a trabalhar aqui. Ambas dialogam não apenas com outras canções
compostas antes e depois, mas também com outros gêneros discursivos. Trabalharemos com
as versões gravadas por dois dos maiores intérpretes dos gêneros musicais de que tratamos:
Dalva de Oliveira, no samba, e Carlos Gardel, no tango.
Dividimos esta Parte 2 em três capítulos: no primeiro, nos dedicaremos ao caso
brasileiro, no segundo ao argentino e no terceiro buscaremos analisá-los comparativamente à
guisa de conclusão.
74
CAPÍTULO 4
A TOPOGRAFIA NAS LETRAS DE SAMBA
1. Rio de Janeiro
O samba Rio de Janeiro foi composto em 1944 durante a primeira viagem que Ary
Barroso realizou aos Estados Unidos. A canção, que teve como primeiro título Isto é o meu
Brasil, fez parte da trilha sonora do filme norte-americano Brazil do diretor Joseph Santley. O
filme foi lançado no mesmo ano de 1944, competiu pelo Oscar de melhor canção e recebeu
uma homenagem da academia de Ciências e Artes Cinematográficas de Hollywood com o
prêmio de mérito justamente por esse samba (DICIONÁRIO Cravo Albin). No Brasil, Rio de
Janeiro foi gravado somente em 1950, com interpretação de Dalva de Oliveira, uma das
cantoras mais destacadas da época. Atentemos à sua letra:
A letra tem início com uma interjeição seguida de um sintagma nominal formado por
um possessivo na primeira pessoa do plural, seguido de um substantivo relacionado à
natureza, estrutura que se repete em quatro dos seis versos da primeira estrofe, sendo os
adjetivos nas duas primeiras intensificados pelo advérbio de intensidade “tão”. No terceiro
verso se esclarece que a natureza da qual se fala é a do Brasil, mas não a de qualquer Brasil, e
sim a do locutor instaurado como individual pelo uso do possessivo na primeira pessoa do
singular no sintagma “meu Brasil”.
Como podemos observar nessa letra, os possessivos são empregados reiteradamente.
Vimos que o possessivo aparece primeiramente na primeira pessoa do plural, para depois
individualizar-se na primeira do singular. Observamos, também, que os sintagmas nos quais
aparecem os possessivos na primeira pessoa do plural se referem a elementos da natureza que
75
sintetizariam o Brasil do locutor, o que se explicita no verso “Isto é o meu Brasil”, mediante o
emprego de um possessivo na primeira pessoa do singular. Assim, por meio dessas
estratégias, as posses às que se refere o locutor são enunciadas como pertencentes não só a ele
mesmo, mas também ao povo brasileiro, instaurando-se, também, o Brasil como topografia,
como o lugar onde se encontram as mencionadas posses. No entanto, também podemos
observar que essas posses aparecem como do locutor e do seu Brasil, estando o locutor e o
país em um mesmo nível, de modo a personificar tal topografia, constituindo-se como um
personagem. Se considerarmos essa segunda hipótese, vemos que a personificação se acentua
na segunda estrofe, na qual Brasil passa a ocupar a instância do alocutário e é personificado
mediante a interpelação de realizar ações próprias do ser humano. Voltando aos possessivos
na primeira pessoa do plural, podemos concluir que o locutor se coloca no mesmo nível do
alocutário Brasil. Dessa maneira, Brasil ocupa a instância do alocutário na segunda estrofe,
primeiramente mediante o emprego metonímico do sintagma, formado novamente por um
possessivo na primeira do singular, e por um substantivo, dessa vez seguido de um adjetivo
que explicita a relação com o Brasil (“minha terra brasileira”), alocutário este que é
interpelado a ouvir a canção anunciada pelo locutor. No quarto verso, o Brasil se instaura na
instância de alocutário, sendo interpelado a atuar por meio de ações relacionadas ao mundo da
música: tocar violão (não qualquer violão, mas o seu próprio), empregando-se novamente o
possessivo, só que agora na segunda pessoa do singular; e a cantar (não qualquer canto, mas o
seu próprio “canto de amor”), empregando-se, aqui também, o possessivo na segunda pessoa.
Ao chegarmos ao final da letra do samba Rio de Janeiro, nos damos conta de que não
há sequer uma menção à cidade ou ao estado do Rio de Janeiro, mas somente ao país Brasil.
O que isso pode significar?
76
É o próprio Ary Barroso quem foi considerado o inventor desse tipo de samba com a
composição de Aquarela do Brasil em 1939. Esta se tornou uma das canções mais
emblemáticas de todo o vasto cancioneiro brasileiro. Para dar dimensão de sua importância
nacionalmente, mencionemos que, em um concurso realizado pelo jornal O Estado de São
Paulo em 1997 e em outro promovido pela Academia Brasileira de Letras e pela Rede Globo
em 2000, Aquarela do Brasil foi escolhida por público e crítica como “a música brasileira do
século” (FURTADO FILHO, 2010). Quanto à sua expressão internacional, traremos aqui uma
anedota contada por Antonio Olinto, autor da biografia Ary Barroso: a história de uma
paixão (2003). O escritor conta que certa feita, durante uma palestra dada na Inglaterra, um
rapaz inglês, para surpresa de Olinto, mencionou que considerava o Hino Nacional Brasileiro
o mais bonito de todo o mundo. No entanto, quando interpelado a cantá-lo, entoou os
primeiros versos de Aquarela do Brasil. Anedotas à parte, a esse samba se relaciona uma série
de circunstâncias essenciais às discussões deste capítulo. Trabalharemos aqui com a
interpretação de Francisco Alves gravada em 1939. Observemos sua letra:
77
Ah! ouve essas fontes murmurantes
onde eu mato a minha sede
e onde a lua vem brincar
31
Informação disponível em http://cinedia.com.br/Joujoux%20e%20balangandas.html. Acessado em 12 mar.
2012.
78
americano, sendo a maior parte dos atores também cantores. O primeiro longa-metragem
sonoro brasileiro, Coisas nossas, de Wallace Downey, foi lançado em 1931.
Aquarela do Brasil também fez parte da trilha sonora do filme norte-americano de
Walt Disney Alô, amigos (Saludos amigos), de 1942, o que impulsionou o sucesso
internacional dessa canção. Outras canções desse compositor fizeram parte de produções
cinematográficas norte-americanas, como as canções Na Baixa do Sapateiro e Os quindins de
Iaiá, incluídas no filme da Disney Você já foi à Bahia? (The three caballeros), a canção-tema
de Três garotas de Azul em 1944, e dezoito composições para O trono das amazonas, em
1945. Contudo, nenhum dos dois últimos filmes chegou a ser filmado (DICIONÁRIO Cravo
Albin).
Alô, amigos, organizado em forma de uma viagem dos desenhistas da Disney a
diferentes lugares da América Latina, é dividido em quatro partes, sendo a que o finaliza
denominada justamente Aquarela do Brasil. Esta se passa na cidade do Rio de Janeiro e se
constrói como se os desenhistas descobrissem a cidade nas suas singularidades e seu
“exotismo”: sua música e sua dança (o samba), seus instrumentos (instrumentos próprios do
samba, como o reco-reco e o ganzá), sua festa (o Carnaval), o caráter de seu povo (caloroso,
festeiro e divertido, como as suas piadas de papagaio). A narração em português fala que eles
conheceram no Rio de Janeiro a canção Aquarela do Brasil, que os inspirou em seu primeiro
desenho sobre o Brasil. Diz-se, também, que eles a selecionaram porque “descreve bem esta
terra tão linda, tão romântica e tão maravilhosa”. No desenho, o samba soa enquanto um
pincel de aquarela vai desenhando uma floresta tropical, cujos elementos da natureza cantam
e dançam. Depois, entram em cena os personagens Pato Donald e José Carioca, este em sua
primeira aparição.32 Esse papagaio carioca representaria o povo brasileiro, assim como a
cidade do Rio de Janeiro e o gênero samba representariam o Brasil. Mas foi Disney o primeiro
a associar o Brasil à natureza?
Encontramos essa forma de se ufanar do Brasil não apenas em letras de sambas
compostas depois de Aquarela do Brasil, mas em sambas elaborados antes dele e mesmo em
exemplares de outros gêneros musicais e discursivos realizados antes e depois. Podemos
mencionar, primeiramente, a canção Meu Brasil, classificada como “canção patriótica”,
32
Em Você já foi à Bahia?, além de José Carioca e Pato Donald, atua Panchito, um galo mexicano. O filme
também é dividido em vários segmentos que têm lugar em diferentes partes do mundo, dessa feita, não se
concentrando apenas na América Latina. A parte passada no Brasil se localiza na Bahia e tem Aurora Miranda
atuando como uma baiana vendedora de quitutes que canta as mencionadas canções de Ary Barroso.
79
composta pelo músico Pedro de Sá Pereira e o poeta Olegário Mariano em 1932.
Trabalharemos com a versão cantada em 1932 por Vicente Celestino. Vejamos sua letra:
A minha terra
tesouros mil no seio encerra
É linda e pura
como no mundo não existe igual
Tanta fartura
A natureza, o céu a reflorir
Tem a ventura
tem o condão de seduzir
(tem o condão de seduzir)
A minha terra
tesouros mil no seio encerra
Mulher amada
abençoada por seu povo
No Mundo Novo
não há quem tenha tal fulgor
Tanta riqueza
tanto encanto e tanto amor
Olegário Mariano – que teve várias de suas poesias musicadas em parceria com
músicos como Joubert de Carvalho, Hekel Tavares ou o próprio Ary Barroso (DICIONÁRIO
Cravo Albin) – foi muito influenciado pela obra de Gonçalves Dias, poeta do Romantismo
brasileiro, movimento com forte teor nacionalista e que apresentava como uma de suas
principais características o desejo de plasmar uma identidade brasileira. Um dos poemas mais
conhecidos de Gonçalves Dias é Canção do exílio (1847), cujo primeiro verso se inicia
praticamente com o mesmo sintagma nominal que a letra de Olegário Mariano. Este não foi o
80
único a retomar o famoso poema, 33 que teve, inclusive, alguns dos seus versos citados na
própria letra do Hino Nacional Brasileiro escrito por Joaquim Osório Duque Estrada em
1909.
Observemos as duas primeiras estrofes do poema (grifos nossos):
Conforme aponta Mello (2008), a música do Hino Nacional Brasileiro foi composta
por Francisco Manuel da Silva em 1822, em ocasião da independência do país, mas não no
intuito de torná-lo o hino brasileiro. Teve a primeira das três letras que receberia elaborada em
1831 por Ovídio S. de Carvalho e Silva, provavelmente por ocasião da abdicação do trono de
D. Pedro I ocorrida em 7 de abril do mesmo ano, motivo pelo qual foi, então, chamada Hino
de Sete de Abril. Essa letra teve vida curta em virtude de seu forte teor antilusitano,
descrevendo os portugueses como tiranos e monstros invejosos de nossas virtudes, talentos e
riquezas. Já a segunda letra, de autor desconhecido, foi executada pela primeira vez na posse
de dom Pedro II em 1840 e enaltecia as qualidades deste. No entanto, durante o império, o
futuro Hino Nacional era comumente executado apenas instrumentalmente. Com a
proclamação da República, foi aberto um concurso para a seleção oficial do que seria o Hino
da República e, consequentemente, também o Hino Nacional. Na verdade, já havia uma letra
determinada à qual deveria ser acrescentada uma música, tendo sido escolhida a composta por
Leopoldo Miguez. Contudo, a marcha de Francisco Manuel da Silva foi instituída em 1890
como Hino Nacional, restando à vencedora do concurso o lugar de Hino da República. Mas o
33
Podemos citar como exemplos os poemas Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, Nova Canção
do Exílio, de Carlos Drummond de Andrade, Canção do Exílio, de Murilo Mendes, Canção do Exílio, de
Casimiro de Abreu, bem como a canção Sabiá composta por Chico Buarque e Tom Jobim em 1968.
81
Hino Nacional só recebeu a letra de Osório Duque Estrada em 1909, sendo oficialmente
reconhecida apenas em 1922, em meio às comemorações do Centenário da Independência.
A música do Hino Nacional Brasileiro, como sabemos, é uma marcha, o que estava
em consonância com o que se fazia na Europa naquele momento, quando as cerimônias
oficiais dos Estados nacionais eram acompanhadas por músicas de bandas militares ou óperas
italianas. Turino (2003) lembra que a associação do Estado a uma música específica foi
acontecendo gradualmente na Europa, tendo se iniciado mesmo antes da estabilização dos
Estados-nação, por volta da metade do século XVI. O hino que serviu de inspiração para a
maior parte das novas nações foi a Marselhesa, composto em 1792 pelo oficial Claude Joseph
Rouget. Foi originalmente empregado como marcha marcial durante as lutas da Revolução
Francesa e instituído como hino nacional em 1795. Como era de se esperar de um canto de
guerra, a letra da Marselhesa insita os cidadãos-soldados, movidos pelo amor sagrado à
pátria, a lutarem e derramarem “o sangue impuro dos inimigos parricidas”, ainda que para
isso tivessem que sacrificar a própria vida. É construído um cenário bem sangrento, mas cujo
final é a glória e a liberdade. Dessa forma, não é de se admirar o teor da primeira letra que foi
composta para a marcha de Francisco Manuel da Silva.
Na América Latina, o hino francês serviu de modelo para a composição dos hinos
nacionais dos novos países que se tornavam independentes, cujas letras costumavam destacar
a luta contra a antiga metrópole. O da Venezuela, composto em 1810, é o mais antigo hino
latino-americano, seguido pelo da Argentina, de 1813. Esses dois hinos também têm em
comum serem os únicos cujas letras se mantiveram inalteradas, 34 ainda que, como
discutiremos no próximo capítulo, o hino argentino não seja cantado inteiro desde 1900.
González García (2005) assinala que as letras dos hinos elaboradas à época da letra composta
por Duque Estrada possuem um caráter menos bélico e mais positivista. Ademais, destaca o
fato de que, embora hinos como o do Chile e o de Porto Rico descrevam o país como um
lugar edênico, o hino brasileiro se distingue por ser verdadeiramente um “canto de amor”.
Nesse ponto, retomemos os textos com os quais estávamos trabalhando.
Como já mencionamos, Rio de Janeiro, Aquarela do Brasil, Meu Brasil, Canção do
exílio e o Hino Nacional têm em comum a exaltação ao país por meio da seleção de elementos
de sua natureza, descrevendo-o como um cenário paradisíaco. Em realidade, como
demonstrou Sérgio Buarque de Hollanda em Visões do paraíso (2000), a imagem do Brasil
34
Susana Poch (apud GONZÁLEZ GARCÍA, 2005) aponta que esses dois primeiros hinos sinalizavam projetos
diferentes de independência: o continental venezuelano e o nacional argentino, sendo esta a que se concretizou
na América Latina.
82
edênico existe desde a carta de Pero Vaz de Caminha, participando do que Chauí (2000)
considera o mito fundador do Brasil e que se estende a diferentes níveis da discursividade
brasileira:
É essa “visão do paraíso”, o topos do Oriente como jardim do Éden, essa
Insulla de Brazil ou Isola de Brazil, são constitutivos da produção da
imagem mítica fundadora do Brasil e é ela que reencontramos na obra de
Rocha Pita, que afirma explicitamente ser aqui o Paraíso Terrestre
descoberto, no livro do conde Afonso Celso, nas poesias nativistas
românticas, na letra do Hino Nacional, na explicação escolar da bandeira
brasileira e nas poesias cívicas escolares, como as de Olavo Bilac.
Compreendemos agora o sentido mítico do auriverde pendão nacional. De
fato, sabemos que, desde a Revolução Francesa, as bandeiras revolucionárias
tendem a ser tricolores e são insígnias das lutas políticas por liberdade,
igualdade e fraternidade. A bandeira brasileira é quadricolor e não exprime o
político, não narra a história do país. É um símbolo da Natureza. É o Brasil-
jardim, o Brasil-paraíso. (CHAUÍ, 2000, p. 62)
Vemos que tanto em Rio de Janeiro (“E canta teu canto de amor”), como em Aquarela
do Brasil (“O Brasil do meu amor”), como em Meu Brasil (“tesouros mil no seio encerra /
Mulher amada/ abençoada por seu povo/ No Mundo Novo/ não há quem tenha tal fulgor/
Tanta riqueza/ tanto encanto e tanto amor”), como no poema (“Nossa vida mais amores”) e no
hino (“Brasil de amor eterno seja símbolo”, “Pátria amada”) o país está associado ao amor,
mas o amor sublime e harmonioso, não o passional. Ademais, ao país também é associada a
intervenção divina tanto nas composições de Ary Barroso (“Deus foi quem criou”, “O Brasil
do meu amor,/ terra de nosso senhor”) quanto no poema (“Não queira Deus que eu morra”).
Esse lugar divino, de amor, sem guerras, sem conflitos, que é imagem recorrente na
discursividade brasileira, também, como afirma Chauí (ibidem), faz parte desse topos edênico
associado ao país que “Neste estado de Natureza paradisíaco em que nos encontramos, há
apenas nós – pacíficos e ordeiros – e Deus, que, olhando por nós, nos deu o melhor de Sua
obra e nos dá o melhor de Sua vontade” (ibidem, p. 63).
Como se vê, tematicamente, Aquarela do Brasil não foi uma “ruptura” incitada por um
momento político, mas parte de uma tradição discursiva brasileira que emerge em diferentes
gêneros.35 Já quanto ao aspecto musical, não se pode adjudicar falta de originalidade ao
samba de Ary Barroso. Aquarela do Brasil imprimiu um novo estilo de samba diferente dos
dois estilos que descrevemos na Parte 1, que seguiam o que Sandroni (2001) chama de, por
um lado, paradigma do tresillo e, por outro, paradigma da Estácio. Sérgio Cabral (apud
FURTADO FILHO, 2010), biógrafo de Ary Barroso, conta que a gravadora Victor, a quem a
35
Furtado Filho (2010) menciona que já haviam modinhas e lundus brasileiros de temática ufanista.
83
composição teria sido primeiramente oferecida, condicionou a gravação a que o arranjo
realizado por Radamés Gnatalli se limitasse aos moldes dos conjuntos regionais. Essa
reivindicação não foi atendida e a primeira gravação da canção foi realizada pela Odeon, com
a letra interpretada pelo cantor mais influente na época, Francisco Alves, o “Rei da Voz”.
Furtado Filho (ibidem, pp. 315-316) faz uma acurada análise do arranjo desse samba e conclui
que “A principal originalidade da partitura de Aquarela do Brasil é que os instrumentos de
sopro, para além da linha melódica, acentuam a parte rítmica. Afora isso, a incorporação de
naipes pouco usuais ao acompanhamento de sambas, como o de cordas”.
Essa primeira gravação fugia aos padrões de então também pela sua duração de 6
minutos e 15 segundos, o dobro dos 3 minutos que incluía cada lado dos discos de 78 rpm à
época, de forma que a gravação necessitou se organizar em duas partes, cada uma delas
ocupando um lado do disco. Essa extensão não se devia ao tamanho da letra, mas ao seu
arranjo “orquestral” que, como afirma Furtado Filho (ibidem, p. 316), concedia-lhe um caráter
“de uma sonoplastia quase ‘cinematográfica’, sinestésica”. Essa aproximação ao universo
sinfônico se reflete também no estilo de canto comumente empregado nos sambas-exaltação,
que possuem uma emissão operística, diferentemente, conforme aponta Tatit (2004), do estilo
mais próximo à voz falada empregado por famosos cantores de então, como Marília Batista,
Carmen Miranda e Mario Reis.
36
O violão é o instrumento mais comumente associado ao malandro desde a segunda metade do século XIX
(SANDRONI, 2001, pp. 157-159). Como essa ligação está intrinsecamente associada ao samba, podemos dizer
que a relação entre malandro e violão também vincula esse instrumento ao próprio samba, conforme veremos
mais detidamente na Parte 3 desta tese.
84
orquestrais e do canto de estilo operístico empregado por Dalva de Oliveira, características
essas relacionadas a seu tom ufanístico.
São muitos os casos de letras de samba cujo tema é o próprio samba, sendo a menção a
instrumentos relacionados a esse gênero uma das formas de representá-lo, como vemos
explicitado no próprio Aquarela do Brasil (“é o meu Brasil, brasileiro/ terra de samba e de
pandeiro”) ou em Eu gosto da minha terra, composto por Randoval Montenegro em 1930,
antes do emblemático samba de Ary Barroso. Notemos que, embora não se mencionem
instrumentos, o samba é associado ao Brasil:
[refrão:]
Sou brasileira, tenho feitiço
Gosto do samba, nasci pra isso
O foxtrot não se compara
Com o nosso samba que é coisa rara
Eu sei dizer como ninguém
Toda beleza que o samba tem
Sou brasileira, vivo feliz
Gosto das coisas do meu país!
[refrão:]
Como se vê, na letra desse samba composto em 1930 sob o paradigma do tresillo, o
gênero já é empregado como principal signo de brasilidade. Não por acaso, esse samba foi
gravado por Carmen Miranda, cantora nascida em Portugal e que muitas vezes teve que
afirmar sua “brasilidade”. Outra questão é a presença dos Estados Unidos, instalada por meio
da menção ao gênero norte-americano foxtrot, tema sobre a qual nos debruçaremos mais
adiante neste mesmo capítulo. Neste momento, atentemos a duas outras letras. Primeiramente,
a Batente, composta por Almirante em 1929 e gravada por ele próprio acompanhado pelo
Bando de Tangarás, versão com a qual trabalharemos aqui:
[refrão:]
Queria te ver no batente
Sambando com a gente
Do Morro do Salgueiro
85
Queria te ver sem orgulho
Fazendo barulho
Batendo pandeiro
Sobe lá no morro
Para ver o que é orgia.
Ver a bateria,
Ver o tamborim,
Ver o cavaquinho,
Que só faz é dim-dim-dim,
Ver o violão
Como faz bem a marcação.
[refrão:] [2 vezes:]
Samba só é samba
Com batuque verdadeiro,
Quando tem pandeiro
Marcando a cadência,
Quando o centro é feito
Por chocalho e por barrica.
Veja como fica
Acompanhado pela cuíca.
[refrão:]
Nessa letra, vemos também os instrumentos relacionados ao samba, mas com o tipo de
samba praticado pela chamada “nova guarda”. Os versos “Samba só é samba/ Com batuque
verdadeiro” evidenciam que se trata de definir o que é “o samba verdadeiro”, deixando
pressuposto que existe um “samba falso”. Sandroni (2001) aponta que o tamborim, a cuíca e a
barrica (também chamado de surdo), instrumentos mencionados na letra de Batente, são
empregados por músicos que praticam o samba do estilo novo, não havendo praticamente
registros de seu uso em sambas do estilo antigo. Como veremos, essa discussão entre os dois
estilos de samba é constante nas composições realizadas nos anos 1930 e intrinsecamente
relacionada a questões de topografia.
Na composição, o samba não é do Brasil, nem mesmo do Rio de Janeiro, mas do
morro. Vemos que já no primeiro verso se instaura um locutor individualizado em “[eu]
queria”, bem como um alocutário também individualizado pelo uso do pronome complemento
em “te ver”. Porém, o locutor logo no verso seguinte se coletiviza em “sambando com a
gente”, locutor coletivo esse que é especificado no verso seguinte por “[a gente] Do Morro do
Salgueiro”.
86
Algo semelhante acontece em A Favela vem abaixo,37 composto por Sinhô em 1928 e
gravado por Francisco Alves no mesmo ano, que tem como tema central a eminente derrubada
dos barracos do Morro da Favela e a situação dos desabrigados. Essa conjuntura teria tido
início com a demolição do cortiço conhecido como “Cabeça de Porco”, localizado no centro
da cidade do Rio de Janeiro em 1893. Parte dessa população desabrigada ocupou o então
chamado Morro da Providência, localizado próximo à zona portuária carioca. Essa demolição
fazia parte da política de urbanização e saneamento que tinha como intuito modernizar a
cidade de acordo com os moldes europeus, em especial o aplicado em Paris. Juntou-se aos
moradores do antigo cortiço parte dos ex-combatentes da Guerra de Canudos que rebatizaram
o lugar como Morro da Favela, nome que tinha a colina onde acampavam durante a guerra no
sertão e que passou a designar todos os bairros que surgiam nas encostas dos morros. A
política de “saneamento” prosseguiu nas primeiras décadas do século XX, sendo que, em
1927, o plano diretor arquitetado pelo urbanista Alfred Agache previa a derrubada não só dos
cortiços, mas também das favelas da cidade. No entanto, os altos custos da Revolução de
1930 fizeram com que esses bairros fossem poupados (MATTOS, 2007). É, pois, com base
nesse episódio que Sinhô compôs a canção com a seguinte letra:
37
Trabalhamos com a versão da gravação realizada por Francisco Alves em 1928, disponível no acervo digital
do Instituto Moreira Salles (http://acervo.ims.uol.com.br/index.asp?codigo_sophia=2760). Acessado em 13 mar.
2012. Nessa versão, a canção foi registrada como “maxixe”, enquanto a versão feita por Mário Reis (disponível
em http://acervo.ims.uol.com.br/index.asp?codigo_sophia=11232. Acessado em 13 mar. 2012.) em 1951, que
apresenta divergências na letra quando comparada à de 1928, foi registrada como samba. Em função dos limites
pouco claros entre os dois gêneros nessa época, decidimos considerar a versão de Francisco Alves nesta tese.
87
Isto deve ser despeito dessa gente
porque o samba não se passa para ela
Porque lá o luar é diferente
Não é como o luar que se vê desta Favela
Também nessa letra há uma distinção entre os que são do morro, associados ao samba,
e os que são da cidade, que estariam derrubando a Favela justamente por inveja do seu samba.
Diferentemente de Batente, aqui se instaura uma clara fronteira entre morro e cidade, sem o
desejo de trazer para o morro, e para o samba, os habitantes da urbe. Tal postura se vê
refletida nas instâncias enunciativas que ocupam, já que não são alocutários, como na
composição de Almirante, mas personagens instaurados em terceira pessoa (“Isto deve ser
despeito dessa gente/porque o samba não se passa para ela”).
Outro ponto de destaque na letra de Sinhô é que na sua última estrofe o locutor diz a
alocutária que esta fique na Cidade Nova e não no Estácio, no Querosene ou no Salgueiro.
Como vimos, era na Cidade Nova onde se encontravam as casas das tias baianas, lugar mítico
da gênese do samba em sua primeira fase, enquanto os outros bairros mencionados estão
associados com o novo estilo que surgia naquele momento. Ou seja, a letra desse samba
“amaxixado” de Sinhô, representante da “velha guarda”, se posiciona contra o novo estilo de
samba que naquele momento se delineava no Estácio. Destaquemos que também em Batente,
ainda que haja referência ao Salgueiro, onde o novo estilo de samba também estaria sendo
praticado, o ritmo também é amaxixado, o que denota bem esse momento de transição e
definição de estilos. Cabe lembrar que, como aponta Sandroni (2001), a distinção entre esses
dois modos não se dá apenas no aspecto musical, mas também no aspecto temático,
principalmente no que diz respeito ao malandro. Vemos que nesse samba de Sinhô também se
faz presente a malandragem, descrita como um coletivo associado ao morro (“Pra que Deus
nunca deixe de olhar/ por nós da malandragem e pelo Morro da Favela”). Segundo Sandroni
(ibidem), o que diferenciaria o samba da velha guarda do da nova é que este se centraria não
simplesmente na malandragem, mas em seu abandono. Trataremos mais detidamente sobre
esse tema na Parte 3 desta tese.
88
4. Coisas nossas
Discussões sobre se o samba é “do morro ou da cidade” foram tema recorrente nos
sambas dos anos 1930, encabeçados principalmente por Noel Rosa, sendo Feitio de oração,
de 1933, (“O samba na realidade,/ não vem do morro/ Nem lá da cidade/ E quem suportar
uma paixão/ Sentirá que o samba então/ Nasce no coração”) um dos mais explícitos exemplos
dessa questão. Nesse sentido, atentemos à letra de seu samba Coisas nossa de Noel Rosa.
Trabalharemos aqui com a versão gravada pelo próprio autor entre 1931 e 1932:
[refrão:]
O samba, a prontidão
E outras bossas,
São nossas coisas,
São coisas nossas!
[refrão:]
Baleiro, jornaleiro
Motorneiro, condutor e passageiro,
Prestamista e vigarista
[refrão:]
[refrão:]
89
“minha pele”. Também no terceiro verso, há a instauração de um alocutário por meio do
emprego do possessivo na segunda do singular em “tua mão”. Esses são os únicos momentos
da letra em que aparecem essas instâncias, no seu restante, se estabelece apenas um locutor
instaurado como coletivo por meio do possessivo na primeira do plural no sintagma que se
repete em todas as estrofes e que dá nome à canção: “coisa nossa”.
Nessa letra enumerativa, são elencadas várias coisas que seriam “nossas”, a começar,
na primeira estrofe, com pandeiro, batucada, violão e palhoça. No Brasil, o pandeiro 38 é um
instrumento intrinsecamente associado ao samba e vemos que o locutor se identifica com ele
de tal maneira que “queria ser” o próprio instrumento. Outro instrumento também
mencionado é o violão, que, como vimos, também é constantemente relacionado ao samba.
No entanto, ao aparecer no sintagma “saudade do violão e da palhoça”, constrói-se um
cenário que podemos relacionar mais ao interior do país, mas onde o locutor já não está e do
qual sente saudade. A estrofe se encerra com o sintagma que se repetirá ao longo da letra
“coisa nossa”, estrutura reorganizada no refrão no qual se menciona literalmente o samba,
além da prontidão,39 ou seja, a pobreza, que “são nossas coisas, são coisas nossas”. Coisas de
quem?
Na segunda estrofe, são novamente empregados elementos relacionáveis ao samba: o
malandro e, outra vez, o próprio samba. Também a menção às “morenas” é recorrente no
gênero, mas elas seriam especificamente “lá da roça”,40 o que traz novamente a ideia do
campo como o lugar onde o locutor não está, como um “lá”.
Na quarta estrofe, há uma descrição da classe baixa, ao estilo de crônica de costumes,
enquanto que na terceira estrofe são elencadas uma série de profissões, finalizadas com a de
“vigarista”. Também se menciona o bonde “que parece uma carroça”, sendo este o único
momento da canção em que podemos identificar uma menção mais clara à urbes.
Segundo Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello (1997), Coisas nossas foi
provavelmente uma crítica ao primeiro longa-metragem sonoro brasileiro de título homônimo.
38
Lembremos, por exemplo, da letra de Aquarela do Brasil (“é o meu Brasil brasileiro/ terra de samba e
pandeiro”) ou do título do famoso samba de Assis Valente, Brasil pandeiro (1941).
39
Recordemos, aqui, outro samba de Noel Rosa, o Com que roupa?, que no próprio título faz menção à pobreza,
ao fato de não se ter uma roupa para ir “ao samba que você me convidou”. Contudo, o que chama especialmente
a atenção nesse samba é o fato de sua melodia fazer alusão à melodia do Hino Nacional Brasileiro,
estabelecendo, assim, uma relação entre pobreza e Brasil, como vemos ocorrer também no caso de Coisas
nossas. Voltaremos a tratar desses sambas na Parte 3 desta tese.
40
A menina da roça aparece em outros sambas como no Até hoje não voltou composto por Geraldo Pereira em
1946, noqual a mulher do interior é corrompida pela cidade, como vemos no seu refrão: “Eu fui buscar uma
mulher na roça/ Que não gostasse de samba/ E nem gostasse de troça/ uma semana depois que aqui chegou/
Mandou esticar os cabelos/ E as unhas dos pés pintou/ Foi dançar na gafieira/ E até hoje não voltou”.
90
Conforme aponta a sinopse do filme, 41 a intenção era apresentar “aspectos de um Brasil dos
anos 20 e início dos 30”. Seu diretor, Wallace Downey, era um norte-americano muito
envolvido na indústria fonográfica e cinematográfica da época em nosso país, conhecido entre
os músicos pelo seu afã por dinheiro, bem como pela exploração dos artistas (CASTRO,
2005, pp. 116-120). E foi justamente esse norte-americano quem realizou o primeiro filme
brasileiro em cujo cartaz lia-se: “Um estupendo filme falado e cantado, feito no Brasil! Os
nossos costumes, a nossa música, as nossas canções... pelos nossos melhores artistas!”.
41
Sinopse do filme disponível em http://cinemateca.gov.br/cgi-
bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=
000032&format=detailed.pft. Acessado em 13 mar. 2012: “O primeiro longa brasileiro realizado através do
‘único sistema verdadeiro’ de filme sonorizado. Musical inspirado nas produções de Hollywood, apresentando
aspectos de um Brasil dos anos 20 e início dos 30. Satiriza alguns conflitos urbanos: dois amigos, após uma
discussão, decidem fazer juntos uma serenata para uma namorada em comum, mas acabam trocando tapas
durante os preparativos, depois de um trapacear o outro. Um bêbado é encarregado de cortar o cabelo do filho de
um cliente em uma barbearia, enquanto o cliente e o dono do estabelecimento conversam sobre a vida: a situação
termina em grande confusão pelo péssimo serviço feito na cabeça do menino. Dois compadres se encontram para
conversar e contar uns ‘causos’ depois de um deles ter sido impedido de tocar suas músicas no hotel onde se
hospedava, na cidade. Também é tratada a condição do negro escravo. (Resumo a partir de descrição da trilha
sonora original, in: AJP/CN-VPMB)”.
91
mas também na música, já que se trata de um samba amaxixado ao estilo praticado pelo grupo
de Sinhô.42
Figura 1: Cartaz do filme Coisas Nossas. Revista A Scena Muda, n. 558, p. 31.
Disponível em: http://cinemateca.gov.br. Acessado em: 20 abr. 2012.
42
Coisas nossas é um exemplo da maior complexidade que geralmente encontramos nas composições de Noel
Rosa, quando contrapostas às dos demais compositores de sua época. Na Parte 3 desta tese, trabalharemos com
outras obras desse compositor que atestam essa sua característica de trazer, tanto no aspecto musical (como no
caso do mencionado Com que roupa?), quanto nas letras, diferentes vozes a modo de estabelecer polêmicas
acerca de diferentes temas, sejam eles de cunho amoroso, social ou político, de uma forma bastante singular.
92
Outra questão de fundamental importância com relação ao samba de Noel e ao filme
de Downey é a nacionalidade. Naquele momento, os Estados Unidos já eram, no cenário
cultural, um grande contraponto à música brasileira. Essa forte presença da indústria
fonográfica (e também da cinematográfica) norte-americana sobre a brasileira foi um grande
tema de discussão nos anos 1930 e 1940, tema esse que se reflete muito nas letras dos sambas
de então. Como vimos, já em Eu gosto da minha terra, em que o samba representava o Brasil,
dizia-se que “O foxtrot, não se compara/ Com o nosso samba que é coisa rara”. Posturas
semelhantes ocorrem em muitos outros sambas, como no famoso Disseram que eu voltei
americanizada, composto por Vicente Paiva e Luiz Peixoto em 1940, no qual ser brasileiro
está associado também à língua (“Digo mesmo ‘eu te amo’ e nunca ‘I love you’”). O mesmo
acontece em Não tem tradução, composto por Noel Rosa em 1933 (“Tudo aquilo que o
malandro pronuncia/ Com voz macia é brasileiro, já passou de português/ Amor lá no morro é
amor pra chuchu/ As rimas do samba não são I love you/ E esse negócio de alô, alô boy e alô
Johnny/ Só pode ser conversa de telefone”), bem como na marchinha Good-bye, boy,
composta por Assis Valente em 1933 (“Good-bye, good-bye, boy/ Deixa a mania do inglês/ É
tão feio pra você/ Moreno frajola/ Que nunca frequentou/ As aulas da escola”). Em todos
esses exemplos, o samba aparece como a voz do Brasil, que fala em português brasileiro e é
signo da “superioridade” do país sobre os Estados Unidos.
Mas, por outro lado, os Estados Unidos também representavam um território desejado
onde o samba, e o Brasil, almejavam triunfar. Brasil pandeiro, composto por Assis Valente
em 1941, é um claro exemplo dessa postura (“Eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o
mundo sambar/ O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada/ Anda dizendo que o
molho da baiana melhorou seu prato”). Vemos também nessa letra o samba instaurado como
representante do Brasil não só nos Estados Unidos, mas no mundo, indicando a sua
“superioridade” frente às demais nações.
Essa postura está presente não só em diversas letras de samba, mas é recorrente na
discursividade brasileira, como no caso de alguns dos textos com os quais já trabalhamos
neste capítulo: o Hino Nacional (“fulguras, ó Brasil, florão da América,/ iluminado ao sol do
Novo Mundo!”), a canção Meu Brasil (“A minha terra/ tesouros mil no seio encerra/ E linda e
pura/ como no mundo não existe igual”, “No Mundo Novo/ não há quem tenha tal fulgor”) ou
o poema Canção do exílio (“Nosso céu tem mais estrelas,/ Nossas várzeas têm mais flores,/
Nossos bosques têm mais vida,/ Nossa vida mais amores”). O que singulariza as letras de
93
samba frente a esses textos é o fato de que o samba se posiciona como o maior emblema da
“supremacia” do Brasil ou mesmo como o próprio país. Como exemplos, podemos mencionar
o Imperador do samba composto por Valdemar Silva e gravado por Carmen Miranda em
1937. Na composição, o samba é apresentado como o imperador que marcha ao lado da
imperatriz marcha, e a quem outros gêneros, como a rumba, o blues e o próprio tango, vêm
saudar.
Ainda pensando no samba como gênero que se destaca perante outros, atentemos à
letra de O samba é carioca, composição de Osvaldo Silva gravada por Carmen Miranda em
1935:
O samba pra ser bem brasileiro, meu bem
tem que ser feito no Rio de Janeiro
tem que ser feito no Rio de Janeiro
Vemos nessa letra que o samba corre o mundo inteiro e “desacata até na Europa”, mas
não qualquer samba, e sim o brasileiro e carioca. Ou seja, temos, aqui, a associação entre Rio
de Janeiro e Brasil muito mais explicitada que no caso do primeiro samba de Ary Barroso ao
qual nos dedicamos neste capítulo. O que isso pode indicar? Voltaremos a essa questão no
Capítulo 6.
94
5. Isto é o meu Brasil
Retomemos um aspecto da análise de Rio de Janeiro: o reiterado uso dos possessivos
na primeira pessoa. Vimos que, tanto no trecho de Canção do exílio como no do Hino
Nacional, foram empregados possessivos na primeira pessoa do plural de forma a se instaurar
um locutor coletivizado. No caso do hino, esse é o único momento em que um possessivo de
primeira pessoa é empregado e se trata justamente de uma citação do poema de Gonçalves
Dias, como comprova a utilização das aspas na sua letra. Os demais possessivos usados estão
na segunda do singular, referindo-se ao alocutário Brasil.
De forma semelhante ao encontrado na letra de Rio de Janeiro, no poema Canção do
exílio, os possessivos são empregados reiteradamente, alternando-se a forma da primeira
pessoa do singular e a primeira do plural. Ou seja, tanto no poema quanto no samba, o ponto
de vista do locutor parte tanto da perspectiva individualizada quanto da coletiva, estando, em
ambos os momentos, ligado à sua relação com o Brasil. Também em Aquarela do Brasil e
Meu Brasil são constantes os possessivos, mas no caso de Meu Brasil são usados apenas na
primeira do singular, enquanto que no caso de Aquarela do Brasil há também uma ocorrência
na primeira do plural. No entanto, esse uso aparece no sintagma “terra de Nosso Senhor” que
podemos considerar como uma forma cristalizada no Brasil em referência ao “Nosso Senhor
do Bonfim”, santo ao qual é dedicada uma das mais célebres igrejas de Salvador da Bahia.
Essa referência está em total consonância com o restante da canção, em que vemos uma
associação do samba com a Bahia, lugar relacionado à gênese do samba.
No poema e nas letras de todas as canções mencionadas, o locutor individualiza seu
país em função da sua relação com ele ao empregar o possessivo na primeira pessoa do
singular; mas, no caso em que se usam os possessivos na primeira do plural, fala-se a partir de
uma perspectiva coletiva que pode ser interpretada como um discurso em nome do povo
brasileiro, ou como a voz do próprio, confundindo-se com ele. No caso de Coisas nossas,
instaura-se um locutor individualizado apenas em um verso da primeira estrofe, que se
coletiviza no restante da letra, em ambos os casos, por meio do emprego de possessivos.
Já em A Favela vai abaixo e Batente, vimos que o locutor, ao empregar o possessivo
na primeira pessoa do plural, não se refere a um locutor Brasil instaurado como coletivo, mas
à “malandragem” do morro, tida como portadora do samba. Vimos que, no caso do samba de
Sinhô, esse locutor coletivo se contrapunha a personagens designados como “humanidade”,
“quem sem brilho vive pela cidade” ou “essa gente” que não tem samba. Dessa maneira, o
ponto de vista do enunciador desse samba se constitui como não pertencente figurativamente
95
à “humanidade” que é “essa gente” que vive sem brilho pela cidade. Na letra, o cenário idílico
não é o Brasil, mas o morro, construído como um lugar aparte do restante da cidade e da
“humanidade”. Como vimos, a letra faz referência ao episódio histórico da eminente
derrubada das habitações do Morro da Favela por parte do governo.
Com exceção desses dois últimos sambas, nos demais, acreditamos que o emprego dos
possessivos na primeira pessoa do plural estabelece a imagem de um coletivo formado pelos
habitantes de todo o Brasil. Nesse sentido, pensamos que podemos estabelecer uma ponte
com a perspectiva exocêntrica encontrada por Fanjul (2005) na discursividade brasileira. O
autor encontra em alguns gêneros e modalidades da discursividade brasileira uma tendência a
que as entidades pessoais se delimitem com base na sua relação com a exterioridade ou
diretamente a partir dos seus vínculos. Por outro lado, pensamos que a alternância dos
possessivos na primeira do plural e primeira do singular marca a localização do locutor nesses
dois espaços do coletivo e do individual, acentuando, assim, uma relação singularizada e
emocional com o país.
No próximo capítulo, buscaremos analisar como a topografia se relaciona às questões
de identidade nacional no tango. No seguinte, cotejaremos o caso brasileiro e o argentino.
96
CAPÍTULO 5
A TOPOGRAFIA NAS LETRAS DE TANGO
1. Buenos Aires
Como dissemos na Introdução a esta Parte 2, consideraremos o aspecto da topografia no
tango partindo da análise do tango Buenos Aires, canção que tem música de Manuel Jovés e
letra de Manuel Romero, composta em 1923. Atentemos à sua letra:
Y a la salida de la milonga
se oye a una nena pidiendo pan,
por eso es que en el gotán
siempre solloza una pena.
Aqui temos um tango cujo título é Buenos Aires e que começa justamente por uma
menção literal a essa cidade. A referência aparece em forma de vocativo seguido do epíteto
“la Reina del Plata”, que posiciona a cidade em um nível superior às demais cidades da
região do Rio da Prata. No segundo verso, repete-se a mesma estrutura, mas dessa vez com o
epíteto “mi tierra querida”, instaurando-se o locutor individualizado mediante o possessivo de
primeira pessoa do singular. Analisando a estratégia utilizada nesses dois primeiros versos,
vemos que Buenos Aires é apresentada a partir de uma perspectiva mais geral, por meio do
97
emprego do epíteto pelo qual a cidade é popularmente conhecida, que se estreita em uma
perspectiva individualizada graças ao emprego do possessivo na primeira pessoa do singular,
particularizando a cidade em função de sua relação com o locutor, relação essa que, devido ao
emprego do adjetivo “querida”, apresenta-se como sentimental.
Na letra, há predomínio de verbos no presente que conferem às ações um caráter de
habitualidade, de frequência, assim como estabelece um tom de valor universal desligado de
toda temporalidade, cujo objetivo não é tanto falar de uma ação em si, mas dar definições.
Vemos que esse tango é uma loa à Buenos Aires, descrevendo a cidade e a relação do locutor
com ela. O uso dos verbos no presente confere um caráter de eternidade ao que se diz na letra,
denotando algo que “sempre foi assim e que assim sempre será”.
Nos dois primeiros versos, Buenos Aires parecia ocupar a instância de topografia,
especialmente pela menção ao Rio da Prata e ao emprego da palavra “tierra”. No entanto, no
terceiro verso, a cidade se instaura como alocutário por meio do imperativo do verbo
“escuchar” conjugado em “vos”. Essa forma de tratamento de segunda pessoa do singular é
utilizada em algumas partes da América Latina, mas está muito associada à Argentina
(CARRICABURO, 1999). Por meio da interpelação “escuchá mi canción”, canção esta que é
um tango, já se começa a relacionar a cidade de Buenos Aires ao tango, o que se intensificará
ao longo da letra. Vemos, também, que nesse verso o possessivo “mi” é empregado mais duas
vezes (“mi canción”; “mi vida”).
Na segunda estrofe o locutor se dedica a falar sobre sua própria vida. Ali são utilizados
itens lexicais quase antagônicos – como placer, orgía ou calmar, por um lado, e locura,
fiebre, amargura ou hartar, por outro – o que denota excesso e desequilíbrio por parte do
locutor, sentimentos que afirma serem aplacados ao se pensar em Buenos Aires, mencionada
metonimicamente no terceiro verso como “patria mía”, qualificação que a relaciona a um
caráter de Estado nacional e sobre a qual nos deteremos mais adiante. Na terceira estrofe,
Buenos Aires volta, novamente em forma de metonímia, por meio de um gentilício no
sintagma “noches porteñas”. Este poderia ser primeiramente interpretado como um sintagma
adverbial de lugar, mas é, aqui, personificado na forma de um vocativo e associado ao
excesso e ao desequilíbrio mediante o emprego dos substantivos dichas, llanto e farra.
Na quarta estrofe, continua-se falando das noites portenhas, mas com foco específico no
mundo do tango, instaurado primeiramente pela menção a uma milonga – neste caso,
empregada para designar o lugar onde se dança e se escuta tango, e depois, literalmente, mas
invertendo a ordem das sílabas (“gotán”), à estratégia denominada “al vesre” e considerada
98
como parte do lunfardo. Na estrofe, também se descreve uma menina que soluça e pede pão à
saída do baile, relacionando a cena à tristeza presente em todas as letras de tango.
Na quinta estrofe, segue a descrição de um cenário tangueiro. São empregados,
novamente, vocábulos lunfardos (mina, bacán) na descrição de uma mulher sendo
“embrollada” por um homem ao som de um bandoneón “rezongón” – citado
metonimicamente pela menção a “fuelle” – e pelo choro de um violino. Ou seja, se
confundem o tango, com sua música e sua linguagem, e Buenos Aires. Os itens lexicais
conferem aos mencionados instrumentos características humanas associadas à tristeza e que,
segundo o locutor, “pintan el alma criolla”. Conforme discutimos na Parte 1, a noção de
“criollo” na Argentina está intimamente relacionada ao que é considerado essencialmente
nacional, que por sua vez está vinculado ao campo e ao gaucho. No entanto, o tango é tido
como um gênero musical urbano e cosmopolita. Assim sendo, se cotejarmos o mencionado
sintagma ao “patria mía” utilizado na segunda estrofe para designar Buenos Aires, e não a
Argentina, parece se instalar na letra desse tango uma contradição: se Buenos Aires é a pátria
do locutor, e se a cidade e o tango são um só elemento, como pode o tango expressar a “alma
criolla”? No intuito de responder a essa pergunta, debrucemo-nos a seguir sobre outros textos.
2. Patria mía
Na investigação que realizamos para a seleção do corpus, localizamos – contrariamente
ao que ocorre nos sambas, cujas letras, na maior parte dos casos, nomeiam o Brasil –, nos
tangos, apenas um caso em que isso ocorre. Trata-se de Argentina, com música e letra de
Vicente Greco, gravado em 1924 por Carlos Gardel:
Argentina,
patria amada, desde lejos,
con profunda y reverente devoción,
te saludo conmovido y de mi pecho
protesta dulce y nostálgica canción...
99
Argentina,
patria amada, eres grande,
por tu historia, por tu suelo,
por tu acción, te saludo reverente
y de mi pecho brota esta dulce y patriótica canción...
Nessa letra, Argentina, que titula e que compõe o primeiro verso, constitui-se como
topografia, mas na maior parte do tempo apenas como alocutário, instaurado no terceiro verso
por meio do emprego do pronome “te”, mesmo verso em que se plasma o locutor
individualizado, instaurado pelo emprego do verbo “saludar” na primeira pessoa.
Apreendemos claramente seu caráter descritivo ao se referir às qualidades da Argentina em
“patria amada, eres grande”. Ademais, em muitos versos não se empregam verbos, mas
apenas o substantivo “patria” caracterizado com adjetivos ou locuções adjetivas, como em
“patria, tierra adorada” ou “patria de mis amores”. Acreditamos que nesses versos
poderíamos considerar elipsado o verbo “ser”.
Também na primeira estrofe se dá a saber que o locutor fala de um lugar distante da
alocutária (“desde lejos”), motivo pelo qual sente saudade e “protesta” essa “dulce y
nostálgica canción”. A palavra “canción” é novamente empregada na terceira estrofe em “y
de mi pecho brota esta dulce y patriótica canción...”. Dessa forma, por meio da seleção da
classificação “canción” se destaca o não emprego da classificação “tango”.
A nomeação “Argentina” é empregada somente no primeiro verso da primeira e da
terceira estrofe, mas é retomada reiteradamente ao longo de todo o texto por meio do
vocábulo “patria” e na última estrofe pelo epíteto “perla del sur”, que a localiza
geograficamente e sobre o qual nos deteremos mais adiante. Mediante a seleção da palavra
“patria” e por sua descrição, Argentina é constituída não apenas como um espaço, mas como
nação singularizada por sua história, seu solo e sua grandeza.
Excetuando-se o caso de Argentina, não encontramos outros tangos em que o país
aparecesse literalmente mencionado, mas achamos casos em que aparecia aludido por meio de
100
gentilícios ou da palavra “pátria”. Esse é o caso de Viva la pátria,43 com música de Anselmo
Aieta e letra de Francisco García Jiménez, gravada por Carlos Gardel em 1930, cuja letra faz
menção a dois acontecimentos históricos argentinos: a Independência e o golpe de Estado
sofrido por Yrigoyen em 1930. 44 Atentemos à sua letra:
[refrão:]
Viva la patria y la gloria de ser libre.
Viva la patria que quisieron mancillar.
Orgulloso de ser argentino,
al trazar nuestros nuevos destinos,
viva la patria, de rodillas en su altar.
[refrão:]
45
Transcrevemos a seguir a letra do Hino Nacional Argentino: “[Coro] Sean eternos los laureles/ que supimos
conseguir:/ Coronados de gloria vivamos/ O juremos con gloria morir.// Oid ¡mortales! el grito sagrado:/
¡Libertad, libertad, libertad!/ Oid el ruido de rotas cadenas:/ Ved en trono a la noble Igualdad.// Se levanta a la
faz de la tierra/ Una nueva y gloriosa Nación:/ Coronada su sien de laureles/ Y a sus plantas rendido un León./
De los nuevos campeones los rostros/ Marte mismo parece animar;/ La grandeza se anida en sus pechos,/ A su
marcha todo hacen temblar.// Se conmueven del Inca las tumbas/ Y en sus huesos revive el ardor,/ Lo que ve
renovando a sus hijos/ De la Patria el antiguo esplendor.// Pero sierras y muros se sienten/ Retumbar con
horrible fragor:/ Todo el país se conturba con gritos/ de venganza, de guerra y furor.// En los fieros tiranos la
envidia/ Escupió su pestífera hiel/ Su estandarte sangriento levantan/ Provocando a la lid más cruel.// ¿No los
veis sobre Méjico y Quito/ Arrojarse con saña tenaz?/ ¿Y cual lloran bañados en sangre/ Potosí, Cochabamba y
la Paz?/ ¿No los veis sobre el triste Caracas/ Luto y llanto y muerte esparcir?/ ¿No los veis devorando cual
fieras/ todo pueblo que logran rendir?// A vosotros se atreve ¡Argentinos!/ El orgullo del vil invasor,/ Vuestros
campos ya pisa contando/ Tantas glorias hollar vencedor.// Mas los bravos que unidos juraron/ Su feliz libertad
sostener.// A esos tigres sedientos de sangre/ Fuertes pechos sabrán oponer.// El valiente argentino a las armas/
Corre ardiendo con brío y valor,/ El clarín de la guerra cual trueno/ En los campos del Sud resonó;/ Buenos
Aires se pone a la frente/ De los pueblos de la ínclita Unión,/ Y con brazos robustos desgarran/ Al ibérico altivo
León.// San José, San Lorenzo, Suipacha,/ Ambas Piedras, Salta y Tucumán,/ La Colonia y las mismas murallas/
Del tirano en la Banda Oriental;/ Son letreros eternos que dicen:/ ‘Aquí el brazo argentino triunfó’/ ‘Aquí el
fiero opresor de la patria/ Su cerviz orgullosa dobló.’// La victoria al guerrero argentino/ Con sus alas
brillantes cubrió,/ Y azorado a su vista el tirano/ Con infamia a la fuga se dio;/ Sus banderas, sus armas se
rinden/ Por trofeos a la Libertad./ Y sobre alas de gloria alza el pueblo/ Trono digno a su gran majestad.//
Desde un polo hasta el otro resuena/ De la fama el sonoro clarín./ Y de América el nombre enseñado,/ Les repite
¡mortales! Oíd:/ ¡Ya su trono dignísimo abrieron/ las Provincias Unidas del Sud!/ Y los libres del mundo
responden:/ ¡Al Gran Pueblo Argentino, Salud!”
46
González García (2005) aponta que estratégias semelhantes foram empregadas em diversos outros hinos
latino-americanos, como o do Chile que resgata os araucanos. Outros retomam alguns personagens históricos
indígenas, como o da República Dominicana com Quiscaya, o de Honduras com Lempira e do Uruguai com
Atahualpa.
102
mencionado decreto, dava-se como razão para a alteração a seleção dos trechos que
harmonizariam com os tempos de paz de então e com a tranquilidade e dignidade de milhares
de espanhóis que viviam no país, respeitando, assim, “las tradiciones y la ley sin ofensa de
nadie”.47 Como afirma Susana Poch (apud GONZÁLEZ GARCÍA, 2005, p. 732), “el león
que yace, en los versos del himno, rendido a las plantas de la ‘nueva y gloriosa Nación’, no
muere, pero enmudece”. Assim ficou a versão sancionada:
Voltemos agora à Viva la patria. Como dissemos, esse tango, cuja letra tem caráter
narrativo, faz menção ao Golpe de Estado militar comandado pelos generais Justo e Uriburu
que derrubou o governo de Yrigoyen em 1930. Esse foi um marco na história argentina, pois,
como apontam Fausto e Devoto (2004), foi visto como o fracasso do projeto modernizador de
criação de uma civilização de caráter europeu e a persistência da barbárie. Contudo, a
composição tem um tom absolutamente otimista, corroborado, no aspecto musical, pelo fato
de ter ritmo rápido e de estar em tom maior. A letra está organizada em duas estrofes
separadas por um refrão que se repete ao fim da segunda estrofe. Na primeira estrofe, de
caráter mais narrativo, não há a instauração de um locutor explícito, de forma que os fatos
parecem se contar por si próprios, dando-lhe um caráter de objetividade e veracidade. O golpe
é associado às guerras de independência do “inmortal mil ochocientos diez”, e o governo de
Yrigoyen é descrito como “un extraño el opresor cual de un siglo atrás”. Essa ligação
também ocorre em “Y la legión que construyó la nacionalidade/ nos alentó, nos dirigió desde
la eternidad”, relacionando os revolucionários de 1930 com os que construíram a própria
nação, como é eterna a sua voz (“la voz eterna y pura por las calles resonó”), estratégia que
47
Informações disponíveis em
http://abc.gov.ar/lainstitucion/melodiasargentinas/htmls/independencia/independencia.html. Acesso em 19 mar.
2012.
103
os coloca no tempo da perenidade comum à criação de um mito de nacionalidade (CHAUÍ,
2000, p. 9).
Não são apenas esses trechos que relacionam esse tango à Independência, mas também
outras referências que o aproximam ao Hino Nacional Argentino que, como vimos, se centra
na luta contra os “opressores” espanhóis. Primeiramente, o refrão desse tango é organizado
em forma de um grito de exaltação à pátria, mas também, especialmente, à sua liberdade,
como também ocorre no hino (“Oíd mortales el grito sagrado/ Libertad, Libertad, Libertad”).
No tango, a voz de Gardel é secundada por um coro de outras vozes, criando-se, assim, uma
atmosfera de coletividade reiterada pelo emprego do possessivo na primeira do plural no
trecho “nuestros nuevos destinos”.
O locutor instaurado como coletivo emerge também na última estrofe em “nos alentó,
nos dirigió desde la eternidad” e “haciendo más glorioso nuestro grito varonil”. Vemos neste
último trecho que o locutor coletivo é masculino e pelo penúltimo verso (“y hasta tiñó tu
pabellón la sangre juvenil”) notamos que faz parte dele homens jovens que teriam morrido
durante a revolução. O alocutário é instaurado na segunda pessoa do singular na última
estrofe, mediante o emprego do possessivo na segunda pessoa do singular nos sintagmas “de
tu vergel48” e “tu pabellón”,49 sendo, assim, “patria” alocutário e topografia.
No primeiro sintagma, o possessivo que acompanha um substantivo na construção de
um cenário pacífico, relacionado ao “amanecer primaveral” da vitória da revolução na qual
“cada mujer fue una fragante flor”. González García (2005) aponta que o amanhecer e a luz
do sol associados à liberdade eram uma metáfora comum no período da Revolução Francesa e
o relaciona ao mito invertido do Rei Sol, além de também fazer parte dos símbolos
maçônicos. Na América do Sul, às metáforas europeias se soma a recuperação do mito solar
incaico, povo indígena que, como vimos, é literalmente retomado no Hino Nacional
Argentino. Esse autor destaca também a importância da metáfora solar na Argentina, refletida
na sua presença tanto no escudo como na bandeira desse país.
Já o segundo sintagma constitui um panorama patriótico, mas também belicoso e
sangrento, o que é intensificado por estar tingido pelo “sangue juvenil”, dessa forma
48
“Vergel. (Del prov. vergier). 1. m. Huerto con variedad de flores y árboles frutales”. (DICCIONARIO de la
lengua española – versão online. Acessado em 20 mar. 2012).
49
Acreditamos que aqui “pabellón” está de acordo com a acepção “3. m. Bandera nacional”, mas não
esqueçamos que também pode significar “7. m. Grupo de fusiles que se forman enlazándolos por las bayonetas y
apoyando las culatas en el suelo” ou “10. m. En los cuarteles, cada una de las habitaciones donde se alojan los
jefes y oficiales”, o que a relaciona também com o campo léxico da guerra. (DICCIONARIO de la lengua
española – versão online. Acessado em 20 mar. 2012).
104
relacionando-o, também, ao cenário constituído no hino. Nesse momento, recorramos
novamente a González García (ibidem, p. 734, grifos nossos):
105
empregada em quase todo o Hino Nacional Argentino. Esse caráter de perpetuidade também
se destaca no estribilho do hino em “Sean eternos los laureles/ que supimos conseguir”.
3. Alma criolla
Outro tango em que encontramos menção ao país mediante o emprego da palavra
“pátria” e de patronímicos é o La Morocha.50
Yo soy la Morocha,
la más agraciada,
la más renombrada
de esta población.
Soy la que al paisano
muy de madrugada
brinda un cimarrón.
Yo soy la Morocha
de mirar ardiente,
la que en su alma siente
el fuego de amor.
Soy la que al criollito
más noble y valiente
ama con ardor.
En mi amado rancho,
bajo la enramada,
en noche plateada,
con dulce emoción,
le canto al pampero,
a mi patria amada
y a mi fiel amor.
50
Em 1913, Vicente Loduca grava seu tango El argentino que não será objeto de análise nesta tese por ser
apenas instrumental.
106
Sua música foi composta em 1905 por Enrique Saborido, em homenagem à atriz e
cantora Lola Candales, e depois apresentada a Ángel Villoldo, que compôs sua letra. Segundo
uma entrevista dada pelo autor da música (AMUCHÁSTEGUI; DEL PRIORE, 2012), a
própria homenageada teria sido a primeira intérprete da canção. Muitas outras viriam a fazê-lo
em disco – a primeira teria sido com Flora Hortensia Rodríguez de Gobbi em 1906, seguida
por outras intérpretes como Lola Membrives, que a gravou com Antonio Reinoso ao piano em
1909, Ada Falcón, que a gravou com a orquestra de Francisco Canaro em 1938, ou Mercedes
Simone, que a gravou com a orquestra de Emilio Brameri em 1951 – e em filmes – como
Libertad Lamarque, que a interpreta em Puerta Cerrada,51 dirigido por Luis Saslavsky em
1939, e Virginia Luque em La historia del tango,52 dirigido por Manuel Romero em 1949.
Também incrementa sua história o fato de que teria sido o primeiro tango cuja partitura teria
cruzado o Atlântico e chegado a Paris (BENEDETTI, 2004). Como vimos na Parte 1, também
atesta a importância dessa música o fato de alguns pesquisadores considerarem-na o primeiro
tango-canção, ainda que, diferentemente do estilo que imprimiria Mi noche triste em 1917, a
letra de Villoldo siga o modelo dos cuplés em voga naquele momento.
Conforme comentamos no capítulo anterior, o teatro foi um dos espaços com o qual o
tango esteve mais relacionado em seus primórdios, entre o fim do século XIX e início do XX.
Nesse momento, eram as peças pertencentes ao chamado género chico as mais executadas,
fazendo parte delas os cuplés, canções compostas em diferentes gêneros musicais e
normalmente mediante às quais personagens se apresentavam por meio de monólogos. Como
aponta Gobello (1999), nos cuplés, as letras das canções começavam quase sempre com a
estrutura “Yo soy” e, em virtude do caráter costumbrista e cômico das peças das quais faziam
parte. Tinham, muitas vezes, temas rufianescos, em que os personagens “se jactaban de ser
óptimos bailarines, infatigables juerguistas y en algunos casos explotadores de mujeres más
o menos inocentes” (ibidem, p. 30), como é o caso, por exemplo, de El Torito e El Porteñito,
ambas também de Ángel Villoldo.
Villoldo foi um artista múltiplo, tendo trabalhado tanto no circo – como palhaço e
payador – quanto no teatro – como compositor e cantor – tendo tido, assim, intimidade com
51
Sinopse: “Una cantante se enamora de un joven heredero; ante la férrea negativa de su familia él elige la
pobreza y se casa con su amada... por lo que el matrimonio irá bajando escalones sociales hundiéndose en la
más mísera pobreza”. Disponível em: http://www.vgroupnetwork.com/foro/63693-puerta-cerrada-luis-
saslavsky-1939-tvrip.html. Acessado em 27 mar. 2012.
52
Sinopse: “Un compositor y una cantante de tango se enamoran, pero ella se une a otro hombre. Ambos
triunfan por caminos separados, mientras el tango se hace muy popular. La vida los vuelve a reunir cuando sus
hijos, cantantes de tango, también se enamoran...”. Disponível em: http://www.vgroupnetwork.com/foro/44009-
historia-del-tango-manuel-romero-1949-dvd-rip.html. Acessado em 15 mar. 2012.
107
os diferentes gêneros teatrais e musicais praticados então nesses espaços. Foi um compositor
profícuo e é de sua autoria o primeiro tango cantado a ser gravado, o La bicicleta, de 1902.
Ademais, é considerado pelos irmãos Bates –respeitados estudiosos desse gênero musical – o
“pai do tango” (ibidem). Acreditamos que Villoldo e o tango La Morocha sintetizam muito
bem o processo de estabilização do tango, seus espaços, suas influências e sua relação com a
Argentina como topografia.
Como dissemos, há várias gravações desse tango. Em princípio, a mais antiga a que
tivemos acesso foi a realizada por Ada Falcón em 1938 com a Orquestra de Francisco Canaro.
Quando a confrontamos com as versões realizadas por Libertad Lamarque em 1939 e Virgínia
Luque em 1949, encontramos algo que as diferenciavam da versão de Falcón. Esta foi
realizada ao estilo da chamada Guardia Nueva, enquanto aquelas ao Guardia Vieja.
Dediquemo-nos um momento a tentar definir esses dois estilos, ainda que também nesse
aspecto não haja consenso entre os estudiosos do tango.
De acordo com Homero Manzi, a Guardia Vieja teria desaparecido quando o “tango
intuitivo deja paso a los músicos de conservatorio” (apud SALAS, 2008, p. 154). Já Salas
(ibidem, p. 155) acredita que esse estilo “corresponde social y geográficamente a los
suburbios, es un producto de los marginales para los marginales, más allá de que – como
travesuras – los niños bien comiencen a interesarse por su danza” e que ainda apresentariam
traços da habanera e do tango andaluz. Já para os Bates (apud SALAS, loc. cit.), seriam de
Guardia Vieja aqueles tangos interpretados em dois por quatro, enquanto os da Guardia
Nueva seriam os em quatro por oito. Gobello (1999, p. 87) também considera que a diferença
entre os dois estilos radique em aspectos formais e não cronológicos ou espaciais:
108
explicar pelo fato de que estas fazem parte de filmes que se propunham a, em especial no caso
da interpretação de Virgínia Luque, descrever a “história do tango”, buscando, dessa forma, se
aproximarem mais ao estilo praticado no momento em que foi composto esse tango.
Felizmente, tivemos acesso à versão de Lola Membrives 53 e constatamos que se aproxima
muito mais às de Luque e Lamarque.
Por outro lado, concordamos com Salas de que, no momento em que La Morocha é
composta, ainda não estavam absolutamente estabelecidos os limites entre os vários gêneros
musicais então praticados, o que atesta a sua classificação como “tango criollo”. O emprego
do adjetivo “criollo” denota que havia outros tipos de tango praticados no momento, e só a
denominação tango não era suficiente para definir o gênero de uma canção. Conforme
discutimos na Parte 1, a palavra “tango” era, no fim do século XIX e princípios do XX,
empregada para designar distintos gêneros musicais praticados em diferentes partes do
mundo, como é o caso de “tango andaluz” ou “tango brasileiro”.
Contrastando essas duas nomenclaturas com a de “tango criollo”, vemos que os
adjetivos empregados nas duas primeiras são gentilícios relacionados a um país ou região
determinada. Já “criollo”, que em princípio era empregado para designar os filhos de
espanhóis nascidos na América, passou logo a nomear também o que fosse tido como
tipicamente hispano-americano, autóctone da América Hispânica. Contudo, também conforme
mencionado na Parte 1, quando nos referimos especificamente à Argentina, criollo designava
o que era considerado como verdadeiramente do país, o que por sua vez se relacionava
naquele momento ao campo e à imagem do gaucho. Dessa forma, podemos concluir, aqui,
que a denominação “tango brasileiro” é equivalente a “tango criollo”, no sentido de que
“criollo” era equivalente a “argentino”, mas não qualquer argentino, e sim o
“verdadeiramente argentino”.
Vemos que a letra de La Morocha constrói realmente um espaço absolutamente
relacionado ao campo conforme o descrito na literatura gauchesca. Mais que isso, julgamos
que a definição do espaço é um dos aspectos centrais desse tango, já que itens lexicais
relacionados à topografia, sejam substantivos ou adjetivos gentilícios, são empregados
reiteradamente ao longo da letra.
Com o objetivo de exemplificar essa relação, usaremos aqui trechos retirados da obra
Juan Moreira, nome do personagem já presente em Martín Fierro e que se transformou no
protagonista do romance de mesmo nome escrito por Eduardo Gutiérrez e publicado em
53
Só conseguimos essa gravação graças a Lucas Botero, a quem gostaríamos, aqui, de expressar nossos
agradecimentos.
109
forma de folhetim no jornal Patria Argentina, entre novembro de 1879 e janeiro de 1880.
Trata-se de um “noble gaucho” que, após ser perseguido injustamente por elementos ligados
ao Estado, torna-se um fora da lei “lutando pelo que considerava justo, representando a
liberdade e a tradição” (ARCHETTI, 2003, p. 13). Martin Fierro foi uma das obras mais
exitosas da literatura gauchesca, tendo sido adaptada ao teatro e interpretada nos circos
criollos, teatros e cinemas da Argentina. Archetti (ibidem, p. 23) menciona um episódio
envolvendo essa obra que consideramos um exemplo emblemático do contato entre o gaucho
e o tango:
Em novembro de 1915, uma nova e espetacular produção de Juan Moreira
foi lançada, com Alippi no papel de Moreira, o gaucho desventurado. Gardel
e Razzano cantaram suas canções na cena 6, como parte de uma “grande
fiesta rural”, contribuindo consideravelmente para o enorme sucesso do
espetáculo. Havia música criolla e vestimentas gauchas. A imagética rural
era parte de um espetáculo em que se apresentava o estilo de vida gaucho em
suas diferentes facetas: o gaucho, suas preferências, sua mulher, seu cavalo,
suas danças e as rotinas diárias típicas de sua vida.
É nessa mistura entre a tradição narrativa do folhetim que recolhe a memória dos
payadores e da mitologia gaucha com a encenação realizada pelos cômicos ambulantes que
Martín-Barbero (1987) considera estar a origem do melodrama que se refletirá mais tarde nas
radionovelas. De nosso lado, acreditamos que essa mistura se reflete no melodrama que
também encontramos nas letras de tango, conforme veremos mais detidamente na Parte 3
desta tese.
Na letra de La Morocha, a primeira referência ao espaço ocorre no quarto verso da
primeira estrofe em “la más renombrada/ de esta población”. No quinto verso dessa mesma
estrofe, é empregado o substantivo “paisano” o qual acreditamos também se associar com o
campo lexical da topografia, pois julgamos poder considerá-lo como um gentilício de valor
menos abrangente, mas semelhante ao de “criollo”. Como exemplo, vejamos os seguintes
trechos do romance Juan Moreira (GUTIÉRREZ, 2012, grifos nossos):
Era un buen criollo -decía en ese momento uno de los paisanos. [capítulo
“Un castigo terrible”]
Ambos os trechos se referem ao personagem Juan Moreira que era, pois, gaucho,
paisano e criollo. Ademais, era também payador:
110
Dotado de una hermosa voz, solía templar su guitarra, llena de
incrustaciones de nácar, en algún baile de amigos, y echar un par de tiernas
y amorosas décimas, con ese sentimiento delicado de que está dotado
nuestro gaucho payador. [capítulo “Juan Moreira”]
Este era Juan Moreira, cuyos hechos han pasado a ser el tema de las
canciones gauchas, y cuyas acciones nobles se cantan tristemente al
melancólico acompañamiento de la guitarra. [capítulo “Juan Moreira”]
Era também um bravo guerreiro que fazia parte da guarda nacional para defender sua
terra dos índios: 54
Si alguna vez se le vio desnudar su daga y guardarla en la cintura sucia de
sangre, era cuando mezclado a la guardia nacional salía en persecución de
alguna invasión de indios que hubiera venido a los partidos vecinos.
[capítulo “Juan Moreira”]
En la alborada pampeana
que alumbra la patria mía
un cielo todo ambrosía
al nacer de la mañana.
54
Não nos esqueçamos da importância dada à Campanha do Deserto para a formação do Estado-nação argentino.
111
Es mi raza soberana,
alma de la noble nación,
la grandiosa tradición
llena de mi patrio amor
en el altar de la Historia
como un chispazo de gloria
del olvidado fogón.
Nessa letra, é a alvorada do pampa que ilumina a nação; é do pampa de onde vem “la
sangre criolla” que forma a “raza soberana,/ alma de la noble nación” que defende a sua
“Argentina Nación” no “altar de la Historia”. Ou seja, encontramos aí uma série de
regularidades que une a letra não só à La Morocha, mas também ao Hino Nacional Argentino,
à Argentina e à Viva la patria: a metáfora da glória do amanhecer, a nobreza e coragem do
povo argentino disposto até a lutar e morrer pela pátria, bem como a inclusão do locutor na
história e na eternidade. Destaquemos também que à Morocha, assim como vimos em Viva la
patria, cabe o papel de receber de volta o homem, neste caso o gaucho valiente, depois de sua
lida, com todo o carinho “para su dueño”. Porém, acrescentemos que não é apenas a Morocha
o repouso do guerreiro, mas também o é o espaço que o recebe, o rancho, a pampa e a pátria
“bajo la enramada,/ en noche plateada”. O espaço idílico que recebe o homem após a luta
está também presente em Argentina e Sangre criolla.
Acreditamos haver entre essas letras e a do primeiro tango que analisamos neste
capítulo, bem como com outros que se referem apenas a Buenos Aires ou a seus bairros,
confluências no tocante à instauração da topografia, conforme buscaremos demonstrar a
seguir.
4. Mi tierra querida
Ainda que tenham sido poucos os tangos encontrados que mencionavam a Argentina,
foram vários os com alusões à cidade de Buenos Aires ou a alguns de seus bairros, quase
112
sempre partindo de uma perspectiva de exaltação e afetividade, como: Bajo Belgrano,
composto por Anselmo Aieta e Francisco García Jiménez em 1926; Boedo, composto por
Julio De Caro e Dante A. Linyera em 1927; Almagro, composto por Vicente San Lorenzo e
Iván Diez em 1930; Anclao en París, composto por Guillermo Barbieri e Enrique Cadícamo
em 1931; La canción de Buenos Aires, composto por Orestes Cúfaro, Azucena Maizani e
Manuel Romero em 1933; Mi Buenos Aires querido, composto por Carlos Gardel e Alfredo
Le Pera em 1934; San José de Flores, composto por Armando Acquarone e Enrique Gaudino
em 1936; Noches de Buenos Aires, composto por Alberto Soifer e Manuel Romero em 1937;
e Sur, composto por Aníbal Troilo e Homero Manzi em 1948.
Também são frequentes os tangos que não mencionam especificamente a cidade ou
um determinado bairro, mas o seu subúrbio, como: Melodía de arrabal, de Carlos Gardel,
Alfredo Le Pera e Mario Battistella em 1932; Arrabal amargo, composto por Carlos Gardel e
Alfredo Le Pera em 1935; Tinta roja, composto por Sebastián Piana e Cátulo Castillo em
1941; e Color de barro, composto por Anselmo Aieta e Cátulo Castillo em 1948. Essas letras,
como veremos, apresentam uma série de semelhanças com as que analisamos neste capítulo.
Vimos que, nas letras analisadas, o tempo era instaurado como de duração
indeterminada tanto nas letras de caráter descritivo – Buenos Aires, Argentina, La Morocha e
o Hino Nacional Argentino – como nas de caráter mais narrativo em virtude da seleção de
determinados itens lexicais – como vimos em Viva la patria e Sangre criolla. Essa
regularidade também é encontrada nas letras de tango que tratam de Buenos Aires ou seus
bairros, como em Bajo Belgrano, Mi Buenos Aires querido e Melodía de arrabal, Noches de
Buenos Aires e San José de Flores.
Fanjul (2002) já havia observado essa tendência e a chamado de “plus de
transcendência” decorrente, por sua vez, da tendência ao que ele denomina “centralidade na
pessoa” encontrada na discursividade argentina. Esse caráter consiste, basicamente, em
configurações da cenografia enunciativa nas quais o entorno é representado a partir do ser, e
este a partir de sua própria identidade ou perspectiva (e não, por exemplo, a partir do vínculo
com outros ou de sua inserção em um coletivo). Essa perspectiva, que o autor denomina como
“endocêntrica” incide na instauração do tempo na medida em que gera “um
sobredimensionamento do presente como centro da perspectiva ao qual se subordinam o
passado e o futuro” (ibidem, pp. 142-143). Essa relação com o tempo acaba por representar o
passado como em constante repetição, de maneira a instituir um tempo de caráter mítico.
113
Vimos que os processos de estabelecimento dos Estados-nação prezavam pelo
laicismo de seus governos, de modo que a Igreja teve o seu espaço ocupado pela pátria, no
discurso nacionalista. Dessa forma, a nação e seu território são comumente associados ao
sagrado, o que efetivamente observamos no hino nacional argentino, em Argentina, Viva la
patria e Sangre criolla. Essa associação também se faz presente nos tangos que tratam da
capital argentina, nos quais são empregados elementos lexicais que a relacionam com o
religioso: “rezo” (“Mis labios dijeron temblando en un rezo: ¡Mi barrio no es este, cambió de
lugar!”, em San José de Flores), “ofrendar”55 (“tierra mía querida/ yo quisiera poder
ofrendar/ toda el alma en mi cantar” de La canción de Buenos Aires), “evocar”56 (“Barrio...
barrio.../ perdoná si al evocarte/ se me pianta un lagrimón” de Melodía de arrabal; “Quiero
que sepas/ que al evocarte/ se van las penas/ de mi corazón” de Mi Buenos Aires querido),
“bendita” (“y en medio de tantas desgracias y penas/ el ansia bendita de verte otra vez” de
San José de Flores), “espiritual” (“Amante espiritual/ de tu querer sin fin” de Almagro), “fe”
(“¡No sabes las ganas que tengo de verte!/ Aquí estoy varado, sin plata y sin fe...”, de Anclao
en París), além das muitas ocorrências da palavra “alma” (“Almagro, Almagro de mi vida/ tú
fuiste el alma de mis sueños” de Almagro; “Barrio... barrio.../ que tenés el alma inquieta/ de
un gorrión sentimental” de Melodía de arrabal; “tierra mía querida/ yo quisiera poder
ofrendar/ toda el alma en mi cantar” de La canción de Buenos Aires).
Em Buenos Aires, tango com o qual iniciamos as discussões desenvolvidas neste
capítulo, além da palavra “alma”, acreditamos que essa relação com o nível do sagrado
também se estabelece em “Noches porteñas, bajo tu manto,/ dichas y llanto muy juntos van”,
já que “manto”, embora possa significar apenas uma vestimenta, está muito relacionado a
ritos e personagens católicos, em especial à Virgem Maria, conforme apontam as acepções 1,
2 e 3 do Diccionario de la lengua española.57 Dessa forma, a topografia também se instaura
como a mãe que ampara seus filhos sob seu manto.
Por sua vez, conforme também já discutimos neste capítulo, essa imagem da pátria
como a mulher e mãe que cuida e recebe de volta seus filhos lutadores, recorrente na
55
Primeira acepção oferecida pelo Diccionario de la lengua española – versão online: “Ofrecer dones y
sacrificios a los seres sobrenaturales por un beneficio recibido o solicitado o en señal de rendimiento y
adoración”. Acessado em 15 mar. 2012.
56
Ainda que a primeira acepção oferecida pelo Diccionario de la lengua española – online diga “Traer algo a la
memoria o a la imaginación”, acreditamos que, nas letras com que trabalhamos, o significado se aproxime mais
da segunda: “Llamar a los espíritus y a los muertos, suponiéndolos capaces de acudir a los conjuros e
invocaciones”. Acessado em 15 mar. 2012.
57
“1. m. Especie de mantilla grande sin guarnición, que usan las señoras. 2. m. Capa que llevan algunos
religiosos sobre la túnica. 3. m. Vestidura, generalmente recamada, que cubre algunas imágenes de la Virgen
desde la cabeza hasta la parte inferior de la peana”. Acessado em 12 mar. 2012.
114
construção dos mitos de nacionalidade, é comumente a única presença feminina nos hinos,
como é o caso do argentino. Ainda que em La Morocha esteja presente um personagem
feminino que recebe o seu “noble gaucho porteño” de volta da sua lida, também a terra o
acolhe. Acrescentemos que a “enramada”, bem como a “noche plateada”, podem ser
consideradas uma forma de manto que cobre e protege o gaucho. Ademais, vimos que a
“patria mía” como descanso do guerreiro está presente em todas as outras letras que
analisamos neste capítulo, geralmente como o lugar idílico.
Neste ponto, detenhamo-nos um momento no conceito de cronotopo58 idílico
conforme o descreve Bakhtin (2010). No conhecido ensaio, Bakhtin tipifica, mediante um
percurso histórico pela narrativa da Antiguidade à contemporaneidade, diversos modos de
representar a articulação entre tempo e espaço no relato. O cronótopo idílico corresponde a
uma dessas relações peculiares:
Assim, essa ligação do ser com o espaço acaba por se refletir na forma como se
instaura o tempo, que é descrito como cíclico. Outra característica do idílio é a fusão da vida
humana com a da natureza que é “a unidade do seu ritmo, a linguagem comum para evocar os
fenômenos e os acontecimentos respectivos”. O autor também aponta romances nos quais o
cronotopo idílico se manifesta e nos quais personagens que abandonam o seu lugar próprio e
vão para a cidade perecem e retornam como um filho pródigo à terra natal. Conforme estamos
vendo, a topografia posta em cena nos tangos com que estamos trabalhando, e mesmo no
próprio Hino Nacional Argentino, se aproxima desse cronotopo idílico descrito por Bakhtin.
Destaquemos que, embora não estejamos analisando exatamente narrativas, elas existem
nessas composições, e Bakhtin afirma que toda linguagem é cronotópica, assim como toda
imagem dos indivíduos artisticamente criados (ibidem, p. 212).
58
“À interligação fundamental das relações temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em literatura,
chamaremos cronotopo (que significa ‘tempo-espaço’). Esse termo é empregado nas ciências matemáticas e foi
introduzido e fundamentado com base na teoria da relatividade (Einstein). [...] nele é importante a expressão da
indissolubilidade de espaço e tempo”. (ibidem, p. 211)
115
Nesse sentido, Golondrinas, que tem música de Carlos Gardel e letra de Le Pera
(1934), pode contribuir para essa discussão. Sua letra fala sobre as andorinhas que dão título
ao tango e que acreditamos constituir-se como uma alusão ao criollo, bem como ao próprio
cantor. Na letra, essas andorinhas são enunciadas como uma “Alma criolla, errante y viajera”
que um dia deteria seu voo e voltaria para os braços amantes de uma mulher e ali construiria o
seu ninho. A mulher se instaura como alocutária nomeada no primeiro e segundo versos do
refrão como “Criollita de mi pueblo,/ pebeta de mi barrio”. Acreditamos que poderíamos
associar essa “alma criolla” ao gaucho em função das imagens que encontramos na literatura
gauchesca que vinculam esse personagem, empregado como emblema do criollo, à liberdade
dos pampas. Por outro lado, a seleção do sintagma “criollita de mi pueblo” associa a imagem
da mulher àquela que vimos em La Morocha, da mulher criolla que é o descanso do
guerreiro. No entanto, o que mais nos chama a atenção é a reformulação desse sintagma em
“pebeta de mi barrio” que acreditamos estabelecer uma extensão, ou ainda uma equivalência,
entre a criolla do campo e a pebeta do bairro, como se fosse essa uma espécie de equivalente
urbana daquela. Destaquemos também que, em um movimento semelhante ao encontrado
nessa letra com relação às figuras femininas, encontramos na discursividade argentina o
compadrito como um equivalente urbano do gaucho, conforme veremos mais detidamente na
Parte 3 desta tese.
Essas regularidades estão presentes também nos tangos que tratam de Buenos Aires e
seus bairros, descritos como lugar querido de onde o locutor está afastado, temporal ou
espacialmente, sofrendo por isso e desejando voltar, encontrando consolo nas lembranças da
cidade e de sua música:
“Buenos Aires, cuando lejos me vi/ sólo hallaba consuelo/ en las notas de
un tango dulzón”, de La canción de Buenos Aires.
“Mi Buenos Aires querido/ cuando yo te vuelva a ver/ no habrá más penas/
ni olvido”, de Mi Buenos Aires querido.
“Lejano Buenos Aires ¡qué lindo que has de estar!”, de Anclao en París.
“En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe
mentir/ y al verme agobiado, más pobre que nunca,/ volví a mi querencia
buscando morir”, de San José de Flores.
Somam-se a esse cenário outras letras de tango nas quais a cidade é descrita como o
Jardim do Éden, onde sempre é primavera:
116
“¡Si vos ponés tu corazón cayengue,/ como una flor en el ojal prendida,/ en
los balcones/ de cada bulín!”, de Boedo.
“Noches de amor viví,/ con tierno afán soñé/ y entre tus flores/ también
lloré...”, de Almagro.
Vimos também que a associação entre pátria e morte é outra constante na construção
do mito de nacionalidade amplamente empregada nos hinos nacionais, associação que
pensamos se relacionar com esse aspecto edênico da pátria, ou seja, a morte como volta ao
paraíso perdido depois da luta que é a vida, cheia de sofrimentos, pecados e tristezas, como
vemos nos seguintes exemplos:
“Mi Buenos Aires/ tierra florida/ donde mi vida/ terminaré/ Bajo tu amparo/
no hay desengaños,/ vuelan los años,/ se olvida el dolor”, de Mi Buenos
Aires querido.
117
“Y mientras pierde la vida un tango/ que el ronco fueye lento rezonga”, de
Bajo Belgrano.
118
“Tierras lejanas te vieron pasar;/ otras lunas siguieron tus huellas”, de
Golondrinas.
“Ya nunca alumbraré con las estrellas/ nuestra marcha sin querellas/ por
las noches de Pompeya...”, de Sur.
“Boedo, vos sos como yo:/ malevo como es el gotán,/ abierto como un
corazón/ que ya se cansó de penar”, de Boedo.
“Caminito que el tiempo ha borrado,/ que juntos un día nos viste pasar”, de
Caminito.
119
CAPÍTULO 6
O SAMBA E O TANGO EXALTAM SUAS PÁTRIAS
Retornemos, aqui, às duas perguntas lançadas neste capítulo: tendo em vista que o
termo “criollo” se emprega na Argentina para designar o “verdadeiramente” nacional,
associado ao gaucho e ao campo, o que indicaria o emprego do sintagma “alma criolla” em
um tango – gênero tido como portenho – que fala sobre a capital argentina e não sobre todo o
país e muito menos sobre seu interior, como vimos ocorrer em Buenos Aires? E o que
revelaria o fato de um samba que fala apenas sobre o Brasil chamar-se Rio de Janeiro? Para
iniciar essa discussão final, detenhamo-nos um momento sobre a situação das capitais federais
argentina e brasileira no fim do século XIX e início do XX.
Conforme expõem Fausto e Devoto (2004), nesse momento, em ambos os países se
adotava a república presidencialista que estabelecia no Brasil as relações e respectivas
competências entre a União e os estados e, na Argentina, entre o governo federal e as
províncias. No entanto, havia neste país uma maior proeminência do governo federal sobre as
províncias do que entre a União e os estados no caso brasileiro, em parte devido à
federalização de Buenos Aires ocorrida em 1880, a qual estabelecia que o governo federal
assumisse seus gastos com a polícia, a justiça e, por algum tempo, o sistema escolar. Na
Argentina, era também o governo federal quem arrecadava os impostos tanto de importação
quanto de exportação, tarefa que cabia aos estados no caso brasileiro.
Como discutimos na Parte 1, a capital argentina foi um grande polo de migração
interna e imigração externa, o que aumentou muito significativamente sua densidade
demográfica, bem como tornou mais complexa sua conformação étnica e cultural, além de
ocasionar um adensamento da classe média. Tudo isso concedia a essa cidade um nível de
importância nacional sem parâmetro, o que foi bem menos intenso no caso da capital
brasileira.
Fausto e Devoto (ibidem) também apontam que havia um maior grau de dependência
das províncias com relação ao governo federal em função deste deter o que chamam de
“monopólio da violência”. Isso porque a Constituição Brasileira permitia a criação de
exércitos militares estaduais, o que fez com que os estados tivessem poder de intervir
militarmente em possíveis desajustes do pacto oligárquico. Já no caso argentino, foram
abolidas as milícias provinciais em 1879, de sorte que as províncias contavam apenas com
suas respectivas polícias. Os autores ainda afirmam:
120
No Brasil, as relações entre a União e os estados, durante os anos 1890-
1930, foram, pois menos hierárquicas do que na Argentina. Do ponto de
vista político, as elites políticas instituíram no Brasil um pacto oligárquico,
ficando o controle da União, via de regra, na dependência de um acordo
entre os estados de maior peso – São Paulo, Minas Gerais e, gradativamente,
o Rio Grande do Sul. Por sua vez, o centro em que se realiza a “grande
política” – o Rio de Janeiro –, não obstante deter a posição de única
metrópole brasileira, não tinha, do ponto de vista social e menos ainda do
ponto de vista econômico, o mesmo peso de Buenos Aires, em face de um
país de imensas proporções geográficas e frouxamente articulado. (ibidem, p.
149)
Regressemos agora aos gêneros musicais que nos concernem. Como vimos, é
constante nas letras de tango a descrição dos “arrabales” da cidade como o espaço idílico em
oposição à cidade, ao centro, como lugar de perdição. Como afirma Mina (2006, p. 59), o
arrabal:
Es un espacio imaginario que se despliega en el tango y que tiene una vaga
correlación con la geografía de los barrios periféricos y algunos cercanos al
centro; pero, en realidad, sus límites no se definen en términos positivos
sino por oposición: en contraposición al arrabal se erigen el centro, las
luces, el cabaret, la mala vida, los lujos, es decir, los valores negativos. Los
valores positivos quedan al lado del suburbio: la gente del arrabal es
sencilla, sentimental, respeta un sistema de valores simples y rectos. Estos
mismos valores se vuelven negativos cuando le son enrostrados a alguien
que niega.
Acreditamos que podemos estabelecer, aqui, um paralelo com o que vimos acontecer
em algumas letras de samba que instauravam uma oposição entre o morro e a cidade, sendo
aquele também descrito como lugar de gente simples e verdadeira onde o samba teria nascido,
ainda que, como vimos no Capítulo 1, esse gênero tenha sido engendrado por diferentes
grupos de distintas partes da cidade do Rio de Janeiro, bem como do próprio país. Pensamos
que, no caso do tango, essa relação se deva em parte justamente ao fato de que as periferias de
Buenos Aires no fim do século XIX e início do XX se constituíam como uma espécie de
extensão do campo, dos pampas, de maneira que o tango o descreve como o espaço onde se
poderia encontrar um “noble gaucho porteño”. Ou seja, é o lugar onde a tradição gaucha e a
cidade cosmopolita poderiam se encontrar.
Conforme já discutido nesta tese, o tango, ainda que seja um gênero musical
essencialmente urbano, em suas origens estabeleceu diversas formas de contato com o
ambiente rural: pela influência dos gêneros musicais tocados nas payadas, pelo convívio com
os payadores no teatro e nos circos criollos, pela importância da literatura gauchesca e
mesmo pelo limite incerto entre a cidade e o campo constituído pelos arrabaldes. Vemos
121
essas circunstâncias refletidas nas letras onde, por exemplo, o próprio pampa se faz presente
(“Bajo Belgrano... Cómo es sana/ tu brisa pampa de juventud” de Bajo Belgrano ou “La
esquina del herrero, barro y pampa/ tu casa, tu vereda y el zanjón” de Sur). Ademais,
lembremos que não são Buenos Aires ou La Morocha os únicos tangos com a palavra
“criollo” ou portenho, como vemos em “este es el tango que llevo muy profundo,/ clavado en
lo más hondo del criollo corazón” de La canción de Buenos Aires.
Claudio Díaz (2009) aponta em suas pesquisas que o gênero musical conhecido na
Argentina como folclore revela em suas letras, capas de discos e revistas especializadas um
posicionamento como representante de todo o interior da Argentina. Sob a nomenclatura
“folclore” estariam diferentes gêneros praticados nas payadas que:
O autor concluiu que esse gênero é empregado como uma síntese do nacional, no qual
o campo é descrito de forma idealizada, como um lugar anterior à modernização, sendo o
urbano descrito como o seu oposto. Encontramos tangos que estão em consonância com esse
movimento, à medida que o próprio tango é colocado como representante do urbano
corrompido frente à pureza do arrabal associado com o campo, como é o caso de La canción
de Buenos Aires. Acreditamos que o posicionamento centralizador e, por vezes, opressor da
capital argentina sobre o restante do país, expressado até mesmo na letra do Hino Nacional
Argentino (“Buenos Aires se pone a la frente/ De los pueblos de la ínclita Unión”), tenha
incitado essa dicotomia entre interior e cidade da qual fala Díaz, bem como a colocada entre
centro e periferia, propagada no tango.
No caso do samba, houve participação de diferentes setores da sociedade brasileira
para que esse gênero musical fosse relacionado ao espaço de gênero musical identitário
nacional, inclusive por parte do próprio Estado. Com relação ao tango, parece não haver
existido uma atitude deliberada do Estado argentino para sua associação com a identidade
nacional. Contudo, cabe apontar que, como mostram os estudos de Garramuño (2007), o
tango, assim como o samba pela vanguarda artística brasileira, foi acolhido pela vanguarda
artística argentina das décadas de 1920 e 1930 em função de ser visto como uma figura que
122
condensaria o primitivismo e o modernismo, características sumamente caras aos movimentos
vanguardistas. Esses movimentos – dos quais participaram, por exemplo, os escritores Jorge
Luís Borges, Martínez Estrada e Oliverio Girondo – certamente colaboraram para que o tango
fosse associado ao nacional. Esses autores, diferentemente das vanguardas europeias que
buscavam rupturas com o passado, viram o tango como uma continuidade de tal passado.
Buscamos demonstrar que a letra de Rio de Janeiro apresenta regularidades
discursivas na seleção temática (o país grandioso e belo), de itens lexicais (substantivos
relacionados à geografia e adjetivos de valor positivo) e de sintagmas (possessivo na primeira
pessoa do singular ou do plural e um substantivo, em especial “minha/nossa terra” ou “meu
Brasil”) que o articulam com textos de outros gêneros discursivos de teor nacionalista. Vimos
também que o locutor desse samba se reconhece tanto no país, que parece se fundir com ele,
como o samba parece se constituir como a própria voz do país. A cidade do Rio de Janeiro é a
capital do samba, sendo também a capital do Brasil; o samba é a voz do país, fundindo-se Rio
de Janeiro, Brasil, o próprio samba e seu locutor em um só sujeito, de maneira que ao se
nomear qualquer desses elementos, já se estaria nomeando os demais.
Em um primeiro momento, acreditamos que não havia no tango essa relação com o
discurso de teor nacional, tão claramente encontrado no samba. No entanto, conforme
buscamos demonstrar no capítulo anterior, nele está presente essa filiação, embora não
relacionada explicitamente com a Argentina. Como buscamos demonstrar, encontramos em
Buenos Aires e nos demais tangos analisados uma filiação com um discurso de caráter
nacionalista, que já se apresentava na letra do Hino Nacional Argentino, bem como na
literatura gauchesca.
Ainda que também no tango tenhamos encontrado filiações com o espaço edênico, a
topografia nele instaurada se aproxima mais do idílico. Enquanto na discursividade brasileira,
desde textos fundadores, como a Carta de Caminha, encontramos o ethos do povo pacífico e
ordeiro e a associação do país com a paz do Jardim do Éden, encontramos, mais comumente
na Argentina, o ethos do povo guerreiro e valente e o lugar como o “descanso do guerreiro”.
Vimos que essa associação com o idílico se reflete nas letras desse gênero e incide sobre a
relação estabelecida entre o ser e a topografia. Com base em Bakhtin (2010), vimos que os
espaços idílicos se caracterizam por se autossatisfazerem, pois “não se ligam de modo
substancial nem a outros lugares, nem ao restante do mundo” (ibidem, p. 333), o que
realmente encontramos nos tangos analisados.
123
Por outro lado, nos sambas analisados, a delimitação da topografia pode se dar por
meio da contraposição de diferentes espaços, como, por exemplo, os Estados Unidos e a
Europa frente ao Brasil, ou mesmo diferentes partes do Rio de Janeiro, como o morro frente à
cidade, ou ainda bairros, como a Cidade Nova frente o Estácio. Vimos, também, que o próprio
samba foi empregado como representante desses espaços de modo a contrapor o Brasil a
outros países, como vimos em Imperador do samba, ou diferentes estilos de samba, como
vimos em A favela vai abaixo. Já no tango, vimos que essas contraposições se limitavam à
cidade frente ao bairro ou ao subúrbio. Ademais, enquanto no samba, ao se contraporem os
dois diferentes estilos de samba, se instaurava uma contraposição entre campo e cidade, como
vimos em Coisas nossas, no tango, os bairros e arrabales eram postos em cena como uma
extensão do campo, estabelecendo-se uma filiação entre o subúrbio tangueiro e o campo da
literatura gauchesca. Ademais, destaquemos que a distinção entre esses espaços contrapostos
não é tão rígida no samba como o é no tango, haja visto que, conforme vimos na análise de
Batente, se estabelece a possibilidade de inserção de um grupo no espaço do outro.
Acreditamos que relação idílica com o espaço que encontramos no caso argentino
também se vincule ao descrito por Bakhtin (ibidem) no que tange a relação do ser com o
tempo posto em cena como cíclico, aproximando-se do tempo mítico. Vimos que esse
cronotopo idílico se filia ao discurso patriótico claramente encontrado no Hino Nacional
Argentino, mas presente também em Viva la patria, bem como nos tangos que tratavam de
Buenos Aires, seus bairros e subúrbios. Recorrendo aos estudos de Fanjul (2002),
identificamos esses fenômenos como resultados do que o autor chama de centralidade na
pessoa encontrada também em outros gêneros da discursividade argentina. Essa centralidade
incide na relação do ser com o tempo – gerando um sobredimensionamento do presente e do
passado posto como repetição –, bem como com o espaço – equiparado ao ser, com a pessoa
diante da paisagem ou ainda como se essa a observasse.
Já nos sambas analisados, conforme discutimos, parece haver um posicionamento
contrário ao encontrado nos tangos quanto à demarcação da pessoa. Enquanto nestes o ser
estabelecia uma relação individualizada frente à topografia, naqueles, essa relação oscilava
entre a individualizada e a coletivizada. Vimos, nos sambas, que comumente a pessoa era
definida mediante o pertencimento a um grupo, que por sua vez era identificado por um
determinado espaço.
Também vimos que o tango aparece como a voz de Buenos Aires, expressada por
meio do lunfardo, da tristeza que afirma haver em suas letras e em sua melodia. Enfim, o que
124
afirmam as letras de tango é que seria Buenos Aires a pátria do tango. Não obstante, a
expressão “alma criolla” empregada em Buenos Aires parece ser o eco da autoexotização
mencionada anteriormente. Ou seja, ainda que a música e as letras do tango mostrem que esse
gênero é fruto da influência negra e europeia na cultura portenha, nessa letra afloram as vozes
que o querem definir como gênero criollo.
Marta Savigliano (1995) afirma que, depois da associação entre tango e a Argentina
estabelecida na Europa e nos Estados Unidos em virtude do sucesso alcançado por esse
gênero nesses países, a elite argentina passou a aceitar e a adotar o tango como representante
de seu país, deixando esse gênero de restringir-se às camadas economicamente baixas da
sociedade. Contudo, a autora afirma que, durante esse processo, o tango, após uma primeira
exotização sofrida na Europa, voltou a ser “exotizado” também na Argentina com o objetivo
principal de associá-lo ao criollo, ao considerado essencialmente argentino. Dessa maneira, a
forte contribuição que teriam os antigos escravos africanos e os imigrantes europeus chegados
ao fim do século XIX, foi silenciada nessa “mitologia tangueira” que foi sendo criada e que
optou por centrar-se na importância da habanera e dos gêneros criollos.
Por fim, voltemos à questão de um samba chamar-se Rio de Janeiro e não falar nada
dessa cidade, mas sim do Brasil. O gênero musical samba, conforme vimos, embora tenha
sofrido influência de vários ritmos, estabilizou-se como gênero na cidade do Rio de Janeiro,
que era a capital política e também cultural do Brasil naquele momento, ademais de hospedar
as maiores e mais influentes emissoras de rádio brasileiras. Devido a essas condições, era
também o lugar onde vivia a maior parte dos artistas famosos naquela época. Não devemos,
portanto, admirar-nos que haja sambas que se dediquem a falar sobre essa cidade ou que
sejam titulados com seu nome. Além disso, como vimos, diferentemente do caso da capital
argentina, o Rio de Janeiro não tinha o papel centralizador e opressor da capital argentina, não
promovendo, assim, uma postura de rechaço por parte dos habitantes do restante do país.
De qualquer forma, em Buenos Aires, é um tango a canção que escuta a capital
argentina e em Rio de Janeiro é um samba o canto de amor que canta o nosso país.
125
PARTE 3
ENTRE VOZES DISCIPLINADORAS E
MARGINAIS
126
Introdução
Conforme mencionamos na Introdução desta tese, quando nos debruçarmos sobre as
letras compostas no período ao qual nos dedicamos aqui, chamou-nos a atenção a reiterada
presença no samba do personagem chamado “malandro” e outros de seu universo. Também
no tango a presença do chamado “compadrito” e outros relacionados a ele se constituiu como
outro aspecto que nos instigava. Como elo entre esses personagens brasileiros e argentinos,
encontramos mais claramente o fato de se associarem ao que se entende por marginalidade,
conceito que também problematizaremos nesta seção .
Em um primeiro momento, a constatação dessa fortíssima presença de personagens
marginais nas letras desses gêneros musicais nos provocou, já que então partíamos da imagem
do samba e do tango associados à representação da nacionalidade brasileira e da argentina.
Assim sendo, pensamos que as posturas concebidas por esses personagens se oporiam àquelas
almejadas pelos Estados nacionais de Brasil e Argentina como o ideal para os seus respectivos
cidadãos. Ou seja, encontramos ali uma contradição, posto que gêneros musicais muitas vezes
relacionados à representação do nacional poderiam propagar um modo de vida marginal, fora
dos padrões do socialmente aceito, do apregoado como ideal de cidadão pelo Estados
nacionais.
Conforme discutido anteriormente nesta tese, as formações sociais do Brasil e da
Argentina apresentam aspectos análogos, mas também muitos distintos, de tal sorte que
também a constituição da marginalidade social de cada um desses países apresenta aspectos
semelhantes e também particulares. Como já desenvolvemos na Parte 1, diferencia
especialmente a formação social dos dois países a importância que teve a escravidão e a
imigração em cada um deles. Um dos aspectos mais importantes para nós é o fato de que tanto
a figura do malandro como a do compadrito se relacionam com questões de identidade
nacional nas discursividades de cada um desses países. Ademais dessa associação mais ampla
com o nacional, também os vincula o fato de ambos se atrelarem originariamente às então
capitais federais, o que, por sua vez, se liga com as questões com as que trabalhamos no
capítulo anterior.
Conforme expusemos anteriormente, no fim do século XIX e começo do XX,
colocaram-se em prática na cidade do Rio de Janeiro projetos de reurbanização e higienização
que buscavam “modernizar” a capital federal. A imigração havia igualmente causado um
grande impacto na cidade, já que, por exemplo, os estrangeiros, de acordo com o censo de
1920, representavam 15% da sua população (apud FAUSTO; DEVOTO, 2004, p. 178).
127
Porém, conforme já mencionamos nesta tese, a presença negra na sociedade carioca no fim do
século XIX e início do XX era muito ampla, em função, especialmente, da abolição da
escravatura. O fato atraiu muitos dos negros libertos da região Nordeste do país, bem como do
interior do estado do Rio de Janeiro, cuja agricultura cafeeira começava a decair, em busca de
oportunidades de trabalho na então capital da República.
Também a capital argentina passava, naquelas décadas, por momentos de grandes
modificações, conforme explica Assunção (1998, p. 91):
128
gêneros chegando a se vincular ao um tipo identitário do brasileiro e do argentino. Nesse
sentido, atentemos como Barbosa (1992, p. 126) define “identidades sociais”:
130
CAPÍTULO 7
OS MARGINAIS SOCIAIS NAS LETRAS DE TANGO
Como indica essa citação de Archetti, a Argentina da segunda metade do século XIX
passava por grandes mudanças incluídas pelos diversos governos com vistas à modernização
do país. Por exemplo, as terras conquistadas com a Campanha do Deserto foram distribuídas
em grandes latifúndios, o que ocasionou a desaparição dos “pampas livres” dos gauchos,
levando muitos deles a buscar sustento e moradia na periferia da maior cidade do país,
Buenos Aires. Assim, no momento em que Martín Fierro foi publicado, o mundo gaucho, da
maneira como foi descrito nessa obra, já não existia mais. O gaucho da literatura gauchesca é,
portanto, um personagem ficcional construído com base na idealização de uma realidade que
já não existia, no intuito de construir uma “tradição”, fenômeno típico dos movimentos
nacionalistas, como vimos com Hobsbawm (1997). Conforme aponta Archetti (ibidem, p. 15):
59
O Diccionario Clave dá a seguinte definição de pulpería: “s.f. En zonas del español meridional, tienda en la
que se venden alimentos y otros productos de primera necesidad, y en la que también pueden consumirse
bebidas alcohólicas. ETIMOLOGÍA: De pulpa, porque en las pulperías el principal producto que se vendía era
un dulce hecho con la pulpa de algunos frutos tropicales”. Já o Diccionario del habla de los argentinos
(ACADEMIA Argentina de Letras, 2003) a define como “Local típico de la zona rural, en el que se vendían
diferentes artículos de primera necesidad, especialmente comestibles y bebidas alcohólicas” e entre os exemplos
de uso dá trechos de Martín Fierro, o que nos mostra como a Buenos Aires de então e o compadrito se
relacionavam ao mundo rural e do gaucho.
132
(DICCIONARIO Lunfardo Lexicón). Ou seja, o compadrito, apesar de ser tido como um tipo
urbano, tocava um gênero associado à “campaña”, ao mundo rural, o que não é de se admirar
visto que na Buenos Aires daquele momento ainda não eram claros os limites entre campo e
cidade, principalmente em se tratando de seus subúrbios.
Na citação do botânico, chamou-nos especialmente a atenção o sintagma “alegria
bárbara” que nos pareceu ser uma antecipação da metáfora que empregaria Sarmiento em
Facundo para descrever caudilhos e gauchos. E é justamente nessa obra emblemática, no
capítulo dedicado à descrição das singularidades do caráter do povo argentino (Originalidad y
carácteres argentinos), onde encontramos a segunda menção ao compadrito em textos
argentinos. Acreditamos que não coincidentemente essa menção se dá em meio à descrição
das aptidões musicais que caracterizariam o povo argentino:
En Buenos Aires, sobre todo, está todavía muy vivo el tipo popular español,
el majo.60 Descúbresele en el compadrito de la ciudad y en el gaucho de la
campaña. El jaleo español vive en el cielito: los dedos sirven de castañuelas.
Todos los movimientos del compadrito revelan al majo: el movimiento de los
hombros, los ademanes, la colocación del sombrero, hasta la manera de
escupir entre los dientes: todo es aún andaluz genuino. (SARMIENTO, p.
43)
Como se vê, o compadrito é descrito nesse trecho como uma espécie de equivalente
urbano do gaucho rural, e ambos relacionados ao mundo da música. Destaquemos que
também aqui o seu modo de vestir é salientado, ademais de ser comparado ao majo andaluz,
aspectos já mencionados antes neste capítulo. Esse fragmento é seguido de uma descrição
detalhada de diferentes subtipos de gauchos, sendo que o compadrito só volta a aparecer no
último capítulo, novamente ao lado do gaucho, quando o autor explana sobre a relação entre
esses tipos argentinos e a ascensão dos caudilhos ao poder na Argentina. Não nos esqueçamos
de que nessa obra Sarmiento instaura a dicotomia civilização e barbárie, associando a esta
caudilhos, gauchos e compadritos, sendo estes, pois, vistos a partir de uma perspectiva
negativa.
Destaquemos que, assim como no caso do gaucho, a relevância do compadrito na
cultura argentina advém, também, em grande medida, de sua presença na literatura, em
especial na obra de Jorge Luis Borges que, por sua vez, havia se inspirado no escritor Evaristo
Carriego. Este já havia, em 1908, descrito assim esse personagem: “El barrio lo admira.
60
“Majo” aqui empregado está de acordo com a segunda definição do Diccionario Clave: “A finales del
siglo|XVIII y principios del|XIX, habitantes de ciertos barrios populares madrileños, de comportamiento
desenvuelto y arrogante, que llevaban una vistosa indumentaria”. É interessante destacar que nessa definição,
“majo” é descrito como um tipo madrilenho, enquanto em Facundo como andaluz.
133
Cultor del coraje,/ conquistó, a la larga, renombre de osado;/ se impuso en cien riñas entre el
compadraje/ y de las prisiones salió consagrado” (CARRIEGO apud CRUZ, 2011, p. 66).
Destaquemos que nesse poema de Carriego estão presentes não só a coragem, como também a
prisão.
Como aponta Cruz (2011), o compadrito, que começa a ser delineado por Carriego e
que continua a ser trabalhado por Borges, se caracteriza primordialmente pela extrema
coragem, constituindo-se como um herói do arrabal, assim como o gaucho havia sido dos
pampas. Ou seja, encontramos nesses autores uma continuação da ideia que já despontava em
Sarmiento: o compadrito se inscreve na linhagem dos personagens nacionais, mas sendo
visto, no caso de Borges e Carriego, a partir de uma perspectiva positiva, caracterizando-se
pela honra, pela valentia e por não se ajustarem à sociedade.
Borges (apud GASPARRI, 2011, pp. 190-191) considerava que a simpatia popular de
que gozavam gauchos e compadritos na Argentina resultaria do fato do povo desse país não
se identificar com o Estado. Ou seja, em torno desses personagens foi sendo criada uma
associação identitária com o “ser argentino” por parte dos movimentos literários,
intensificada, no caso do compadrito, por conta de ser ele um personagem constante nos
tangos, sendo adotado por movimentos de vanguarda como gênero musical. Assim,
acreditamos que o compadrito, embora seja uma figura relacionada aos arrabales portenhos,
ganha contornos nacionais devido à sua filiação com o gaucho.
A “modernização” do país e, principalmente, de Buenos Aires, almejada por
Sarmiento, teve início após a derrocada de Rosas em 1852. Assim, à época das anotações de
Arsène e da publicação de Facundo, conforme aponta Cruz (2011, p. 62), Buenos Aires era
uma cidade-porto:
...para onde convergia toda a produção do país, era então uma cidade cercada
por vários matadouros, currais e saladeiros. Locais onde punhais, facas,
adagas e outros elementos cortantes eram objetos cotidianos de uma
considerável população masculina ligada a tais atividades profissionais.
Criou-se uma espécie de cinturão que abraçava a capital argentina, uma zona
periférica, entre o campo e a cidade, ou seja, as já referidas orillas. E a figura
mais típica, mais destacada dessa zona veio a ser justamente o compadrito.
Tais orillas ainda guardavam muito do campo argentino em termos de
valores morais, comportamentais e mesmo no que diz respeito a algumas
profissões. Aí se concentrava toda uma atividade de teor ainda em grande
parte ligada, como dito há pouco, ao abate de animais.
Cabe ressaltar que devido à situação econômica favorável da Argentina, que viveu até
1913 seus “anos dourados” econômicos, bem como à política de nacionalização adotada
especialmente em função do alto número de imigrantes, esse cenário foi sendo rapidamente
134
alterado. Assim sendo, à época do chamado tango-canção, bem como dos escritos de Borges,
a exemplo do gaucho na literatura gauchesca, o compadrito já havia passado a fazer parte
mais da “mitologia tangueira” do que da própria realidade social. Segundo Cruz (ibidem),
atestariam tal situação o fato de Borges situar o tempo de seu conto Hombre de la esquina
rosada, que inaugura a sua vertente criolla e no qual o compadrito é protagonista, “allá por
los 90” ou “allá por los 1890”, ou ainda “allá por 1896 ó 97”. Quanto ao tango, Cruz
(ibidem) também considera que o compadrito descrito nas letras compostas depois de Mi
noche triste já se configura mais como um personagem idealizado do que como aquele
descrito por Arsène.
Convém aqui mencionar o emprego da figura do gaucho e do compadrito em outro
tipo de literatura: a dos livros paradidáticos empregados durante o período da educação
patriótica. Di Tullio (2010, p. 202) menciona o interessante caso da utilização desses
personagens no livro paradidático El gaucho escrito por Delfina Piuma Schmid em 1928, no
qual, um menino, ao ver uns gauchos:
Esse trecho apresenta alguns temas caros a este nosso trabalho. Primeiramente, vemos
o gaucho descrito como criollo, conceito esse que, como vimos no capítulo anterior, está
sumamente relacionado ao imaginário de nação na Argentina. Já o compadrito é descrito
como uma imitação mal feita do gaucho ao que quer imitar sem conhecer bem os “modelos” e
por isso é visto a partir de uma perspectiva negativa. Nesse sentido, tragamos à baila outro
texto publicado no mesmo ano de 1928. Desta vez, trata-se de uma entrevista titulada La
influencia italiana en nuestra cultura, realizada pela revista Nosotros com alguns dos
intelectuais argentinos mais destacados da época (apud DI TULLIO, 2010, p. 164). Nela, o
crítico Julio Rinaldini, como prova de que os imigrantes italianos haviam se integrado à
cultura argentina, afirmava que o “‘compadrito’, tipo genuino del medio popular porteño” era
135
geralmente filho de italianos.61 Cotejando esses dois últimos textos, concluímos que o
compadrito dos anos 1930 já não era mais visto como aquele criollo urbano de Arsène ou
Sarmiento, mas como uma imitação mal feita do gaucho realizada pelos filhos de imigrantes
que queriam ser criollos.
Neste ponto, voltemo-nos à relação deste personagem e o tango.
2. O compadrito cupletero
Os primeiros tangos com letra seguiam, conforme já comentamos nesta tese, a
estrutura do cuplet, motivo pelo qual os chamaremos de “tangos cupleteros”. Encontramos
letras desse tipo nos quais um locutor personagem compadrito se apresenta a si mesmo para
um alocutário coletivo, classe de alocutário que adviria do fato de esses tangos se inserirem
em obras de teatro e de seus intérpretes se dirigirem diretamente ao público. São exemplos
desse tipo de tango as composições de Ángel Villoldo El Porteñito (1903), Soy tremendo
(1906) e El Torito (1910), bem como Matasano, que tem música de Francisco Canaro e letra
de Pascual Contursi (1914).62 Todos esses tangos foram compostos antes de Mi noche triste,
que é comumente considerado o marco do início do tango-canção. Como buscaremos mostrar,
esses tangos compartilham várias outras características além dessas. Podemos citar,
primeiramente, a menção por parte do locutor personagem à sua procedência, declarada já no
primeiro verso:
“Soy el taita de Barracas”, de El Taita.
Como discutimos no capítulo anterior, a cidade de Buenos Aires e seus bairros são
uma constante nas letras de tango. Para Salas (2008, pp. 32-33), essa importância do bairro no
tango teria origens justamente nos cantos populares nos quais personagens compadritos
61
O personagem cômico cocoliche – cujo nome depois viria também a denominar a interlíngua surgida do
contato entre o espanhol e as línguas dos imigrantes italianos – surgiu no final do século XIX nos circos criollos
como o resultado da mistura entre características tidas como do gaucho e dos imigrantes italianos, sendo uma
figura constante nos carnavais de então (CARA-WALKER, 1987). Trataremos mais detidamente sobre este tema
mais adiante.
62
Todas essas letras constam no anexo. Não trabalharemos com suas interpretações, visto que, devido à sua
antiguidade, não conseguimos encontrar versões cantadas à época. Além disso, como os integraremos na nossa
análise como grupo, acreditamos que essa falta não ocasionará grande ônus ao trabalho.
136
afirmavam seu lugar de origem. 63 Seja como for, o que vemos é que a recorrência desses
modos de enunciar já no início das letras que afirmam a procedência desse personagem indica
que esse é um ponto crucial para a sua identificação, o que também repercutirá nas letras
elaboradas posteriormente. Acreditamos que a aparição desses modos de enunciar também se
vincula à já comentada relação do tango em suas origens com as payadas, em especial às de
contrapunto, onde cada um dos oponentes iniciava sua fala apresentando-se. Estas
apresentações comumente também envolvem a menção ao lugar de origem do payador, o que
é bastante compreensível, visto que esses cantores advinham de diferentes partes do país.
Como veremos, julgamos que essa não é a única associação com o mundo da payada.
Em consonância com a discussão levantada no capítulo anterior sobre La Morocha,
também em algumas dessas letras o compadrito afirma a sua condição de criollo (grifos
nossos):
“Soy hijo de Buenos Aires,/ por apodo ‘El Porteñito’/ el criollo más
compadrito/ que en esta tierra nació”, de El Porteñito.
“Lo mismo bailamos tango/ que gato con relación,/ la zamacueca, el cielito,/
la huella y el pericón”.64
63
O autor menciona os cantos populares “Soy del barrio e´Monserrá/ donde relumbra el acero,/ lo que digo con
el pico/ lo sostengo con el cuero” e “Soy del barrio del Alto,/ donde llueve y no gotea;/a mí no me asustan
sombras/ ni bultos que se menean”.
64
Selecionamos as definições das danças mencionadas de acordo com o Diccionario de la Lengua Española –
on line. Como veremos, estas se relacionam ao ambiente rural ou à estrutura das payadas:
Gato: Arg. y Ur. Baile de movimientos rápidos, de pareja suelta que suele acompañarse de coplas cuya letra
coincide con las distintas figuras. Arg. Música que acompaña ese baile.
[Zama]cueca: Baile de pareja suelta, en el que se representa el asedio amoroso de una mujer por un hombre.
Los bailarines, que llevan un pañuelo en sus manos derechas, trazan figuras circulares, con vueltas y medias
vueltas, interrumpidas por diversos floreos. Bailado en el oeste de América del Sur, desde Colombia hasta la
Argentina y Bolivia, tiene distintas variedades según las regiones y las épocas.
Cielito: Arg. y Ur. Baile campesino acompañado por tonada en el que las parejas ejecutan variadas figuras.
Huella: Arg. y Ur. Baile campero de pareja suelta y paso moderadamente suave y cadencioso, cuyas coplas en
seguidilla se acompañan con guitarra.
137
Julgamos que é essa uma das razões pelas quais no levantamento de tangos que
realizamos tenham sido essas primeiras letras de tango as únicas onde encontramos uma
associação entre compadrito e criollo. Julgamos que tal fato possa se dever a que após a
estabilização do tango como gênero musical, este passou a ser identificado como gênero
urbano e portenho, assim como seus personagens. Além disso, recordemos que, como vimos
no subcapítulo anterior, na virada do século XIX para o XX, o compadrito passou a ser visto
não mais como aquele criollo descrito por Arsène ou Sarmiento, mas como o filho do
imigrante que buscava imitar os gauchos. Outro motivo seria o fato de que, como vimos, na
época da composição dos tangos-canção, no fim da década de 1910, o compadrito não existia
mais, já tendo se tornado um personagem ficcional.
Outro aspecto presente em todas as letras é a coragem desse personagem:
“Se llama Elvira/ la paica mía/ y día a día/ da lindo espor,/ y yo me paso/
calaveriando/ y desechando/ mi sinsabor”, de El Taita.
Pericón: Baile popular típico de la Argentina y del Uruguay que se ejecuta acompañado de guitarras y se
interrumpe para que los bailarines digan coplas.
138
“Soy el taita porteñito/ más corrido y calavera./ Abro cancha donde quiera/
si se trata de tanguear”, de Matasano.
Na Parte 1 desta tese, vimos que existiam versões sobre a raiz do tango que indicavam
que um dos lugares onde este era tocado e dançado em suas origens eram os lupanares. Ainda
que não se tenha conhecimento de letras dos chamados “tangos prostibularios”, acreditamos
que o proxenetismo exposto nesses trechos pode indicar uma ligação com esses espaços.
Como veremos, os compadritos dos tangos compostos na fase do tango-canção, embora ainda
descritos como boêmios e corajosos, contadas vezes apresentam traços de caftinagem.
Além do proxenetismo, também encontramos nesses tangos outras referências claras
quanto à postura delinquente deste personagem que se afirma, além de desordeiro, pertencente
a quadrilhas, possuidor de uma ficha na polícia ou ainda contumaz penitenciário:
Outro fator que salienta a ligação do compadrito desses primeiros tangos com o
mundo do crime é o altíssimo emprego de vocabulário lunfardo. Esse pode ser definido como
um repertório léxico surgido na periferia de Buenos Aires no fim do século XIX, resultado
especialmente do convívio entre os argentinos, da capital e também os que vinham do interior
do país, e os estrangeiros vindos de diferentes partes do mundo que habitavam essa região da
capital argentina. Em princípio, era tido como um linguajar usado pelos marginais
bonaerenses, sendo a própria palavra “lunfardo” inicialmente sinônimo de “ladrão”
(GOBELLO, 1996, pp. 11-16). Esse repertório léxico logo se estendeu a outras partes da
Argentina, sendo utilizado hoje em dia nesse país quase como sinônimo de expressão
coloquial, podendo seus vocábulos serem empregados por falantes de todas as classes sociais,
mas estando ainda muito associados às letras de tango. No entanto, é importante acentuar que,
na época em que foram compostos esses tangos, esse linguajar era visto não apenas como
marca da fala da periferia, mas notadamente associado à marginalidade.
No tocante à relação do compadrito com as mulheres, mais um aspecto recorrente é
que nesses primeiros tangos esse personagem se define como conquistador e mulherengo:
“No hay ninguno que me iguale/ para enamorar mujeres,/ puro hablar de
pareceres,/ puro filo y nada más”, de El Porteñito.
139
“Y no hay moza que se me resista/ si dos palabras le digo yo;/ se me viene
como gato al bofe/ pero regalos jamás le doy” de Soy tremendo.
Contudo, também encontramos aqueles que têm uma parceira fixa que, como eles, são
comadritas e dançarinas excepcionais. No entanto, não há nesses relacionamentos traços de
sentimentalismo:
“Yo tengo una morochita/ que es muy pierna y comadrita/ en el arte de
bailar,/ y todavía no halló/ quién la pueda aventajar”, de El Torito.
“Soy hijo de Buenos Aires,/ por apodo "El Porteñito",/ el criollo más
compadrito/ que en esta tierra nació”, de El Porteñito.
140
Ou ainda o emprego da construção “no hay” seguida de pronomes indefinidos ou
relativos em construções comparativas de valor superlativo para negar a existência de outro
que se possa igualar ao locutor personagem compadrito ou à sua companheira de dança.
Nessas comparações são destacados âmbitos territoriais muito amplos, como “en el mundo
entero” ou “en el suelo argentino”:
“No hay nadie en el mundo entero/ que baile mejor que yo”, de El
Porteñito.
“Todo el mundo nos alaba/ y somos la yunta brava/ conocida por aquí,/ y
nadie se presentó/ que nos pueda competir”, de El Torito.
Acreditamos que o emprego das construções destacadas nos dois últimos grupos de
exemplos também concede aos enunciados um valor sumamente superlativo, marcando uma
superioridade não apenas sobre as demais pessoas, mas também sobre um amplo território.
Ademais, acreditamos que se trata de construções negativas metalinguísticas. Este tipo de
enunciado negativo “será empregado se está contra uma afirmação anterior” (DUCROT,
1977, pp. 47-48), configurando-se como um enunciado sobre outro enunciado. Ou seja, ao se
empregar uma negativa metalinguística, o enunciador (E1) traz intrinsecamente em seu
enunciado a voz de outro enunciador (E2).
Julgamos que o intenso emprego dessas construções de comparativo de superioridade
ou superlativas possam ter filiação discursiva com a payada que, como já discutimos antes,
influenciou fortemente a formação do tango. Uma das características das chamadas payadas
de contrapunto era justamente a competição entre dois payadores que buscavam demonstrar
sua superioridade no domínio de assuntos diversos em forma de um canto improvisado. No
caso desses tangos, o que parece haver é uma competição entre compadritos que buscam
141
destacar a sua superioridade entre os demais compadritos, destacando, para tanto, as
qualidades que se consideram positivas entre seus pares. Além disso, pensamos que a
ocorrência de construções negativas corrobora essa hipótese, de maneira que E1 representaria
a voz dos próprios locutores compadritos desses tangos, enquanto E2 as vozes de seus
oponentes, compadritos como os próprios locutores personagens. Acrescentemos que, pelo
próprio funcionamento da enunciação, podemos também vincular esse último
simultaneamente com o ouvinte, com o público, e com todo adversário.
É, enfim, o compadrito descrito nesses tangos – corajoso, desordeiro, boêmio,
dançarino, desocupado, conquistador – que servirá de ponto de partida para os que serão
depois descritos nos tangos-canção compostos nas décadas de 1920, 1930 e 1940, seja como
modelo a ser seguido ou a ser rejeitado, ou ainda como emblema ou anti-emblema de valores
de um mundo e de um homem que não existia mais. No caminho, como veremos, essa figura
passa por sucessivos e recorrentes deslocamentos e transformações, que vão afetando não
apenas sua representação, mas também as configurações enunciativas nas quais é introduzida.
3. O compadrito cindido
Recordemos que os tangos cupleteros eram pensados como parte de obras teatrais
geralmente de cunho cômico, de forma que a maioria dos tangos trabalhados no subcapítulo
anterior também apresenta esse ethos65 burlesco. Contudo, observemos a letra completa do
tango Matasano (1914):
65
Empregamos o conceito de ethos conforme o define Maingueneau (2000, p. 60): “Todo discurso oral ou
escrito, supõe um ethos: implica uma certa representação do corpo de seu responsável, do enunciador que se
responsabiliza por ele. Sua fala participa de um comportamento global (uma maneira de se mover, de se vestir,
de entrar em relação com o outro...). Atribuímos a ele, dessa forma, um caráter, um conjunto de traços
psicológicos (jovial, severo, simpático...) e uma corporalidade (um conjunto de traços físico e indumentários).
‘Caráter’ e ‘corporalidade’ são inseparáveis, apoiam-se em estereótipos valorizados ou desvalorizados na
coletividade em que se produz a enunciação”.
142
Desde entonces mi destino
me arrastra en el padecer.
143
“Pa' la danza soy ladino,/ y en cualquier baile argentino/ donde yo me he
presentao,/ al mozo más bailarín/ he dejao acobardao”, de El Torito.
144
uma máscara que esconde “un dolor” devido à sua própria essência de compadrito, ao seu
passado que se estende até o seu presente, bem como a seu futuro: enfim, um tormento eterno.
Destaquemos também que no verso “y aunque no visto shusheta/ tengo clase y
pedigré” da última estrofe, surge novamente o tema da genealogia, dessa vez trazendo à cena
enunciativa a questão econômica, visto que ele não se veste shusheta, palavra lunfarda que
significa “joven vestido a la moda, elegante, refinado” (DICCIONARIO Lunfardo Lexicón).
No entanto, o que mais nos interessa nesse verso é o emprego da concessiva introduzida por
“aunque”.
As construções concessivas introduzem uma informação dada ou temática, informação
esta reconhecível por um interlocutor manifesto ou suposto. O locutor aparentemente assume
essa informação, mas ao mesmo tempo se opõe a ela. Quando a oração concessiva é precedida
pela oração principal, se instaura um locutor que se antecipa ou rejeita uma possível objeção
do interlocutor, enquanto que ao estar localizada antes da oração principal, indica-se que o
locutor busca polemizar com respeito a um discurso prévio emitido por seu interlocutor.
Ademais, o caso que nos concerne é uma concessiva factual, ou seja, o locutor assume os
conteúdos expostos como verdadeiros. Vemos que se instaura no enunciado uma voz que
supõe que para se ter classe e pedigree, é necessário se vestir de acordo com a moda, voz com
quem o locutor personagem polemiza e discorda. A presença dessa outra voz se faz patente
não apenas pelo uso da concessiva, mas também pelo emprego de uma negativa.
A estrofe na qual se encontra esse verso está dedicada especialmente a descrever a
relação do personagem com o mundo do crime, o que bem denota não apenas o alto emprego
de vocabulário lunfardo, mas principalmente o fato de que alguns desses vocábulos se referem
a atividades relacionadas à delinquência. Estes são os casos de carpeta, que pode significar
“Antecedentes delictivos y contravenciones de un delincuente; expediente de contravención
policial, sumario judicial” (DICCIONARIO Lunfardo Lexicón) e a própria pedigré que em
lunfardo significa “antecedentes delictuosos o contravencionales de una persona”
(DICCIONARIO Lunfardo Lexicón), o que lhe concede ao enunciado um tom de ironia.
Esta última estrofe denota que o compadrito de Matasano é, como o eram os seus
pares cupleteros, reconhecido entre o malevaje (“Entre taitas soy manyao”), Contudo, o
personagem desse tango não circula apenas entre seus iguais como os daqueles, pois é “entre
gente, sosegao”. Ou seja, nesse tango não se representa apenas um grupo de pessoas, mas
dois diferentes: um formado pelos taitas e outro pela gente. Acreditamos que essa dicotomia
posicione “gente” como o grupo dos que estão em consonância com a postura disciplinadora
145
do Estado frente ao grupo dos taitas, que se encontram do lado oposto. Corrobora essa nossa
hipótese o fato de que, na Argentina, a palavra gente aparece na expressão “como la gente”
empregada para definir pessoas, coisas ou situações tidas como decentes ou bem feitas.
Vimos que os tangos cupleteros traziam outros pontos de vista além daquele exposto
pelo locutor, mas estes se filiavam aos dos seus pares compadritos com os quais competiam.
Já Matasano, como vimos, possui uma série de traços inovadores que indicam uma
transformação da definição do compadrito. Certamente, o principal deles foi trazer para
dentro de seu discurso o ponto de vista que consideramos neste trabalho como sendo o do
disciplinador do Estado, traço que se repetirá, em diferentes medidas, em muitos dos tangos-
canção que têm personagens outsiders.
Salientemos que outro traço inovador existente em Matasano é o tom melodramático.
Segundo Martín-Barbero (1987, p. 184), obras melodramáticas já podem ser encontradas na
Europa pós-Revolução Francesa. Na Argentina, o autor considera que é no circo criollo onde
se forja um espetáculo popular de caráter melodramático que desembocará nas radionovelas:
Assim, acreditamos que Matasano traz o melodrama para a letra do tango (traço que já
estava presente em outros produtos culturais argentinos), mediante uma determinada
representação da pessoa como dicotomizada, cindida entre uma forma exterior e uma interior,
e relacionada a uma origem.
146
de Manuel Jovés e letra de Manuel Romero, fez parte do sainete 66 El bailarín del cabaret, no
qual cantava Ignacio Corsini, que também foi o primeiro a gravá-lo, acompanhado pela
orquestra de Roberto Firpo (BENEDETTI, 2004, p. 479). Sobre o estilo desse cantor,
Benedetti (ibidem) afirma que é diametralmente oposto ao de Gardel em virtude de possuir
uma “voz aguda, algo prefigurada en arqueológicos discos de cantores olvidados, era la
modalidad típicamente bonaerense”. Agreguemos que o sainete do qual fazia parte esse tango
era também de autoria de Manuel Romero, sendo este um dos mais importantes nomes da
música, do teatro e do cinema realizados na primeira metade do século XX na Argentina,
tendo composto e dirigido diversas peças e filmes entre as décadas de 1920 e 1950. O sainete
El bailarín del cabaret é considerado um de seus maiores sucessos, tendo se mantido em
cartaz durante toda a temporada de 1922 (PINSÓN, 2012d). Atentemos à letra de Patotero
Sentimental:
Patotero,
rey del bailongo,
patotero, sentimental.
Escondés bajo tu risa
muchas ganas de llorar.
Ya los años
se van pasando
y en mi pecho
no entró un querer.
En mi vida tuve minas, muchas minas
pero nunca una mujer...
¡Pobrecita!
¡Cómo lloraba
cuando ciego
la eché a rodar...!
La patota me miraba
y... ¡no es de hombre el aflojar!
66
Conforme aponta Susana Cazap (1994, p. 81), o sainete se caracteriza pelo seu desenvolvimento sentimental
“y sus artificios fundamentales son lo cómico-caricaturesco, la música, los personajes típicos construidos ellos y
sus conflictos de un modo superficial, y la escena abierta desarrollada […] en un patio de conventillo para el
sainete criollo”.
147
Patotero
rey del bailongo,
de ella siempre
te acordarás.
Hoy ríes... pero tu risa
¡sólo es ganas de llorar!
148
aproxime mais ao chamado presente gnômico (BOSQUE, 2010, pp. 436-437) que lhes
confere aos enunciados um valor normativo. Chegamos a tal conclusão porque o locutor com
que estamos lidando aqui não se limita a descrever o alocutário personagem, mas parece
poder determinar o seu presente e, como veremos, também o seu futuro. Ressaltemos que nos
três primeiros versos da letra não são empregados verbos, de forma que só se reconhece o tipo
de locutor a partir da instauração do alocutário no quarto verso. Pensamos que essa estratégia
intensifica o caráter gnômico desse locutor, estando também relacionada com o papel na cena
que vinculamos ao de um apresentador. Destaquemos que, nos quarto e quinto versos, o
locutor expõe o contraste entre o exterior e o interior do personagem que mascara sob a
aparente alegria e a verdadeira tristeza, tema que, como vimos, já estava presente em
Matasano.
A partir do quinto verso da primeira estrofe, o patotero muda da instância de
alocutário para a de locutor personagem. Este salienta, como os compadritos dos primeiros
tangos, o seu caráter de conquistador, mas, diferentemente daqueles, define essa condição
como algo negativo em virtude de haver tido muitas “minas”, mas nunca o que define como
uma mulher, isto é, um amor verdadeiro. Vemos que aqui “mina” está colocado em contraste
com “mujer”. Isso porque “mina” em lunfardo pode significar simplesmente “mujer”
(CONDE, 2004, p. 221), mas também “prostituta, mujer que cohabita con uno, a quien
sostiene con sus puterías y ayuntamientos carnales con otros; mujer que se une a un hombre
ilícitamente, concubina, querida” (DICCIONARIO Lunfardo Lexicón). Ou seja, no ponto de
vista desse locutor, uma mulher não tem as características que tem uma “mina”. Ademais,
essa situação, embora localizada no passado, incide em seu presente como algo incessante,
conforme denota o emprego do advérbio de tempo nunca e da perífrase de gerúndio “se van
pasando”, empregada para descrever a passagem do tempo.
O locutor personagem se mantém na segunda e terceira estrofes, nas quais ele conta
que o motivo do contraste entre o que aparenta e o que sente foi haver abandonado uma fiel
mulher que o “quiso de verdad”, no intuito de não perder a sua identidade de patotero. Em
consonância com o provérbio “in vino veritas”, o personagem afirma que essas lembranças
somente emergem quando ele toma “dos copas de más”. Afirma que rejeitou a mencionada
mulher devido ao olhar de seus pares e ao temor de não ser mais aceito como parte desse
grupo, cuja voz se plasma na letra no enunciado “ y... ¡no es de hombre el aflojar!”. Esse
enunciado tem tom notadamente gnômico e proverbial que o instaura como verdade absoluta
que não há como ser contradita. Ademais, ao estender a situação a todos os homens e não
149
apenas aos membros da patota, concluímos que, caso se rendesse ao amor, deixaria não
apenas de ser patotero, mas de ser homem.
Na última estrofe, retorna o locutor dos primeiros versos, dessa vez não apenas para
descrever o presente do personagem, mas também para definir o seu destino que será
justamente a repetição de seu presente. Esse locutor apresenta uma postura de forte
onisciência, já que, a modo de um demiurgo, essa voz tem um tom autoritário, determinando o
futuro do patotero como um castigo em função da decisão tomada por ele no passado. E é
essa punição justamente a repetição do seu presente, ligando-se, assim, passado, presente e
futuro. Nesse sentido, tragamos à baila uma afirmação de Scheines (1991, p. 173) sobre o
homem do tango que corrobora o que estamos vendo aqui:
[...] [el] presente que es páramo, vacío, nada, y asomarse a otra dimensión
del tiempo: el pasado perdido irremediablemente. El presente no existe, el
futuro es espejo del presente (reiteración, vuelta a lo mismo) mientras que el
pasado es lo único real, tiempo fuerte, significativo.
67
O cabaré como espaço de ilusão, de falsa alegria, também é uma constante dos tangos-canção que focam nas
milonguitas, conforme veremos mais adiante.
150
apesar de ser aparentemente um patotero, ele é interiormente um sentimental. Seu ponto de
vista está em consonância com o fato de que a felicidade estaria em unir-se àquela “fiel
mulher” que o “amava de verdade”. Salientemos que o emprego do sintagma “mujer fiel”
remete ao discurso comumente emitido nas cerimônias de boda nas quais a promessa de
fidelidade é colocada como parte do contrato matrimonial. Essa hipótese é enfatizada pelo
fato de que, na primeira estrofe, à mulher se contrapunham as “minas”. Disso se depreende
que a felicidade estaria, pois, no casamento e na formação de uma família. Logo, julgamos
que nesse tango se instala na voz de ambos os locutores a perspectiva do enunciador
disciplinador do Estado.
O Patotero Sentimental, como o compadrito de Matasano, também esconde uma dor
sob uma aparência de alegria. Porém, neste caso, a dor não advém de sua origem social, mas
de um amor que ele rejeitou em virtude de sua condição de patotero, para manter a sua
identidade entre a patota que o miraba. E como ao compadrito descrito nos primeiros tangos,
não lhe é permitido relacionar-se sentimentalmente com uma mulher, relacionamento que
poderia significar a submissão à disciplina familiar. Ou seja, o conflito se instaura frente à
possibilidade de inclusão na instituição familiar. E eis o seu grande conflito: ser um
personagem paradoxal, que é ao mesmo tempo patotero e sentimental. Além disso, quando
escutamos a interpretação de Corsini, fica muito claro o caráter verdadeiramente
“sentimental” desse tango que tem andamento lento, está em tom menor e possui várias
vogais longas, características que Tatit (2004) aponta como pertencentes às canções
passionais e que são acentuadas na versão de Corsini pelo emprego que o cantor faz de
glissandos. Destaquemos, também, que mina é o único vocábulo lunfardo empregado nesse
tango, o que indica uma grande mudança na fala deste compadrito com relação à de seus
pares anteriores. Soma-se a isso o fato de que nele se apresenta uma alternância entre o
emprego de vos e de tú (em ríes, na última estrofe), o que cremos também marcar um certo
distanciamento da fala mais popular.68 Ademais, o compadrito deste tango não é hedonista
como os cupleteros. Como vimos, seu passado, seu presente e seu futuro estão interligados: o
68
Destaquemos que, conforme aponta Di Tullio (2010, p. 180), o voseo foi um dos principais alvos do período
da chamada Educação Patriótica (1908-1912) que reprimia o seu uso por parte dos alunos, já que não era
considerado parte do “español castizo” que almejavam ensinar. Essa postura frente ao voseo teve continuidade
no aparelho escolar, visto que, como nota Frida Weber (apud CARRICABURO, 1999, p. 30), também na década
de 1940 era o “tú” a forma de tratamento que o Conselho Nacional de Educação da Argentina indicava para ser
ensinada e empregada pelos professores ao dirigir-se aos seus alunos, dando origem a que existissem, no uso
coloquial, na verdade três formas de tratamento: o “vos”, informal, o “usted”, formal, e o “tú” como uma forma
intermediária entre as duas.
151
passado como lugar do erro que incide em seu presente e que reverberará eternamente em seu
futuro.
A mulher como desestabilizadora do compadrito aparece em outros tangos, como nos
casos de El Ciruja, com música de Ernesto de la Cruz e letra de Francisco Alfredo Marino
(1926) ou El Tigre Millán, de Francisco Canaro (1934). Analisemos um desses, composto no
fim da década de 1920, o Malevaje, de 1928, que tem música de Juan de Dios Filiberto e letra
de Enrique Santos Discépolo. Segundo Benedetti (2004, pp. 480-481), esse tango foi estreado
no mesmo ano de sua composição, como parte da revista Fiesta de tango, interpretado pela
cantora Azucena Maizani quem, de acordo com Del Priori e Amuchástegui (1998), teria sido
também a primeira a gravá-lo. Essa gravação, com a qual trabalharemos aqui, teve
acompanhamento ao piano de Enrique de Delfino e de Manuel Parada ao violão.69 Como
veremos, em sua letra encontramos um personagem locutor masculino que se define como
parte do malevaje e que se dirige a um alocutário personagem feminino. Assim sendo, apesar
de não ser algo incomum uma mulher cantar um tango cujo locutor personagem é masculino,
resulta curioso que sua primeira interpretação, bem como sua primeira gravação, tenham sido
feitas por uma mulher. No entanto, Azucena Maizani tem algumas peculiaridades em sua
biografia que podem matizar esse fato.
Maizani fez parte da primeira geração de mulheres no tango, tendo sido não apenas
cantora, mas também compositora. Conforme define Salas (2008, p. 187), ela possuía um
“estilo exclamatorio, cortado, con una voz pequeña pero muy afinada que parecía emerger
entre lágrimas, mezcla de queja y bronca, brillaba en los temas más fuertes y dramáticos
creados para timbres varoniles, que ella elegía sin rubores”. De fato, essa cantora interpretou
vários tangos de locutores semelhantes ao de Malevaje, ademais de ter se apresentado durante
muito tempo vestida com roupas masculinas, como se pode observar no filme Tango, ou ainda
caracterizada de gaucho, atitudes comuns no teatro daquele momento, mas, sem dúvida,
bastante desafiadoras. De qualquer forma, o fato de que a voz de um compadrito seja cantada
por uma mulher indica uma forte mudança na definição desse personagem, conforme
veremos. Observemos a letra do tango que agora nos concerne:
Comparando a letra desse tango com as dos cupleteros, vemos que esse compadrito é
sumamente diferente. Como naqueles tangos, temos um locutor personagem que se diz
malevo, mas essa letra, como no caso de Patotero Sentimental, é narrativa ao invés de
descritiva. Assim como o locutor personagem do último tango analisado, esse não está se
jactando das suas qualidades malevas. Aqui, o alocutário não é coletivo, não sendo o público
de um tango cupletero, mas uma mulher. Assim, o papel da mulher, muito diferentemente
daquele dos primeiros tangos, não é o de personagem cujo papel é o de objeto de conquista,
de dançarina ou de explorada sexual e economicamente. O tema dessa letra é justamente a
relação do compadrito com a personagem feminina, ou melhor, a influência dela sobre a
identidade maleva desse personagem. Ou seja, esta letra é também sobre a identidade do
compadrito, como ocorria nos tangos cupleteros, mas, neste caso, sobre desestabilização
dessa identidade.
Vemos instaurar-se uma relação bipolar, em que o espaço do malevaje ocupa o pólo
positivo, enquanto o mundo do socialmente aceito estaria no negativo. Não encontramos
qualquer ambiguidade com relação à ocupação desses espaços na cena criada: ou se pode
ocupar um espaço, ou o outro, não havendo a possibilidade da ocupação da fronteira. Ao lugar
153
do malevaje se associam as palavras ou expressões “guapo”, “brillar en acción”, “malevo”,
“feroz” e “llevar el pucho en la oreja” que, consideradas pelo senso comum, estariam
carregadas de aspectos negativos, pois se relacionariam ao mundo da marginalidade. Como
define Gobello (1994), o termo malevo provém da palavra malévolo, ou seja, “inclinado para
hacer el mal” e designaria no lunfardo um “matón, pendenciero, valentón”. Porém, o locutor
personagem faz parte desse universo e considera o que estiver relacionado a ele como
positivo: o mundo das brigas, da valentia, dos fortes, dos machões, das mortes, da maldade,
tudo o que ele está perdendo. Assim sendo, no pólo oposto está o mundo dos bondosos, dos
crentes em Deus (“¡Ya no me falta pa’ completar/ más que ir a misa e hincarme a rezar!”),
covardes (“Ayer, de miedo a matar,/ en vez de pelear/ me puse a correr”), enfim, fracos que
choram (“¡Si yo, — que nunca aflojé —/ de noche angustiao/ me encierro a llorar!”), mundo
para o qual o locutor personagem está entrando devido ao sentimento que nutre pela
personagem. Assim sendo, a relação que o compadrito plasma com ela é a de fatalismo. No
momento em que se encontra, de mudança involuntária de um espaço para outro em função
do que sente pela mulher, o personagem desse tango se enuncia como estando em absoluta
crise existencial (“no sé más quién soy”).
Esse tipo de posicionamento, como observa Campra (1996), é recorrente nas letras de
tango onde o amor é colocado como “irremediable privación de sí” e “el propio ser como
ausencia” (p. 11). Ademais, conforme afirma Scheines (1991, p. 151), no tango “al fracaso
no se disimula ni se lo disfraza ni se lo silencia por pudor o vergüenza, sino que se lo
pregona a los cuatro vientos”. Além disso, esse tango, assim como ocorria em Matasano, traz
à cena enunciativa outras vozes além das de seus pares. Em Malevaje, a perspectiva
disciplinadora, diferentemente de Matasano e Patotero Sentimental, está completamente
diferenciada da do locutor personagem. No entanto, esta lhe é altamente tentadora a ponto de
desestabilizá-lo, de já tê-lo mudado.
Recordemos que esse tango foi apresentado em público e também gravado pela
primeira vez por uma mulher. Apesar de todas as mencionadas peculiaridades de Azucena
Maizani, julgamos que esse fato indica uma grande mudança na forma como era visto esse
personagem, descrito anteriormente com características fortemente masculinas e mesmo
machistas. Vimos que em Patatoro Sentimental ele já havia ganhado questionamentos de
cunho amoroso, aos que declarava ter renegado por sua condição não apenas de patotero, mas
também de homem, já que “¡no es de hombre el aflojar!”. Ou seja, o amor por uma só mulher
que o patotero sentimental sentia e escondia não era considerado “coisa de homem”, logo ele
154
mesmo não se enquadrava na definição de homem, visto que o que aparentava não era o que
realmente sentia. Vemos que também o malevo de Malevaje está em conflito entre o que sente
e o que acredita que deve aparentar para que seguisse sendo considerado um homem de
acordo com os códigos do malevaje. Aqui também é empregado o verbo “aflojar” para definir
o processo de crise de identidade pelo qual está passando e este, ainda que nunca o houvesse
feito antes, afloja e chora, como choraria um sentimental.
O presente do momento da enunciação é claramente exposto como de transição, como
bem denota a utilização do gerúndio (“Me ve perdiendo el cartel/ de guapo”), de derrota (“No
ves que estoy embretao,/ vencido y maniao/ en tu corazón?”) e de angústia (“¡Si yo, — que
nunca aflojé —/ de noche angustiao/ me encierro a llorar!”), justamente em função da
comparação com o passado, tempo positivo da sua “era dourada”, e com o futuro, que
promete ser a exacerbação do seu presente. Como bem indica o uso por duas vezes do
advérbio de tempo “ayer” (“Me ve perdiendo el cartel/ de guapo que ayer/ brillaba en la
acción...” e “Ayer, de miedo a matar,/ en vez de pelear/ me puse a correr...”), esse
compadrito, em realidade, já mudou. O malevaje ficou no passado: não é “este”, mas “aquel”
(“aquel pasao malevo y feroz...”).
Como estamos buscando evidenciar por meio da seleção dos tangos-canção analisados
neste subcapítulo, o compadrito é situado em um lugar instável com relação à sua identidade.
Instaura-se um tipo de enunciação que parece caracterizada por uma necessidade angustiosa
de voltar constantemente sobre o que foi, plasmando o que chamamos aqui de “identidade em
revérbero” na construção discursiva do personagem. Essa condição se reflete, em primeiro
lugar, na cisão que encontramos já em Matasano, entre o interior e o exterior desse
personagem, que faz necessário o emprego de diferentes adjetivações. Em segundo lugar, ela
repercute nas mudanças que vão sofrendo as letras quanto ao tempo, bem como quanto às
vozes.
Vimos que nos tangos cupleteros os compadritos eram locutores que ocupavam
também o lugar de personagens; estes falavam para personagens também compadritos e o
tempo da enunciação e o enunciado eram o presente. Já nos dois tangos-canção analisados
neste subcapítulo, em um processo que já tivera início no tango cupletero Matasano, o tempo
enunciado passa a concentrar-se no passado e, ainda que o compadrito se constitua como
locutor personagem, outras vozes de locutores, personagens e enunciadores que não se
identificam com compadritos vão se instaurando no texto.
155
Conforme observaremos ao longo deste capítulo, esses fenômenos que encontramos
nesses dois tangos-canção se apresentarão em diferentes medidas nas demais composições
que tratam desse e de outros personagens marginais.
156
que era usual nos tangos cupleteros, de forma que podemos concluir que o alocutário
personagem, como ficará claro ao longo da letra, é um compadrito, bem como que esses
“todos” aos que se refere sejam seu pares.
Como vimos, o verbo aflojar é constantemente empregado para descrever uma
qualidade que não pertence ao compadrito. Assim, mais que lamento, como acreditamos
evidenciar o seu título composto por um verbo conjugado no Imperativo Negativo em “vos”,
este tango é uma súplica ao compadrito para que este, caracterizado pela sua valentia, resista e
não desapareça. No entanto, como veremos, trata-se de um apelo retórico, pois o mundo desse
personagem, como o próprio locutor exporá ao longo da letra, não existe mais. Ademais,
como já mencionamos aqui, o emprego de construções negativas traz em si a sua afirmação: o
pedido para que o compadrito não afloje pressupõe que ele está aflojando ou já aflojó.
Na segunda e terceira estrofes, o locutor traz à cena enunciativa uma série de dados
que descrevem o cenário no qual circulava o compadrito, lugares esses que já não existiam no
momento da enunciação. A menção a “lo de Laura y la Vasca” associam esses espaços ao
discurso metalinguístico sobre o tango, visto que são Laura e Vasca consideradas como duas
cafetinas em cujos bordéis o tango teria sido tocado em seus primórdios (p.e. ASSUNÇÃO,
1998; BENEDETTI, 2004; SALAS, 2008; VEGA, 2007). Ou seja, o locutor desse tango de
1933 já apresenta um olhar analítico sobre esse gênero, demonstrando que à época este já era
visto como detentor de uma tradição, a qual já possuía uma história com personagens que
tinham nome e que iam além do arquetípico compadrito. Acreditamos que também o
sintagma “rey del bailongo” faz referência a essa tradição, visto que era esse o epíteto
empregado em Patotero Sentimental para designar o personagem desse tango. Acrescentemos
que o locutor de No aflojés ocupa também a instância de personagem e se descreve como
sendo o próprio tango “hecho lamento”, lamento esse que, como veremos, se deve ao
desaparecimento da figura do compadrito. Pensamos que essa estratégia de equiparar-se ao
tango, faz com que o locutor personagem coloque a si mesmo e ao compadrito em um lugar
generalizador. Ou seja, nem o locutor personagem nem o alocutário personagem são postos
em cena de maneira individualizada, mas como representantes do tango e do compadrito em
geral.
Na última estrofe, o locutor associa claramente o desaparecimento do compadrito ao
sumiço daquele arrabal que era fronteira entre o rural e o urbano. O asfalto das ruas da
periferia teria coberto o “reino sentimental” do mundo do tango, bem como os seus
personagens. O tempo e o espaço do compadrito se encontram no passado (“Macho lindo de
157
aquel pasado”). O tempo da enunciação é o tempo dos otarios (“¡pero es que no hay derecho/
que hoy talle tanto otario!”). Dessa maneira, os responsáveis pela desaparição do habitat do
compadrito e, consequentemente, dele próprio, seriam aqueles que asfaltaram o arrabal.
Assim, essa situação seria consequência do projeto de modernização do governo. Como
vimos neste capítulo, o compadrito tangueiro é uma espécie de herdeiro do gaucho da
literatura gauchesca que lutava contra as mudanças da modernização imposta pelo Estado. No
entanto, como àquele, sua luta é colocada como vã, já que esse locutor declara aqui a “esquina
final” do compadrito.
6. Transfiguração do compadrito
Com o desaparecimento do “reino sentimental” do compadrito, encontramos, além de
No aflojés, outros tangos que se referem a esse personagem como uma figura pertencente ao
passado, como Don Juan Malevo, com música de Eduardo Becar e letra de Francisco Lomuto
(1926), Ventarrón, com música de Pedro Maffia e letra de José Horacio Staffolani (1933), ou
El Tigre Milán de Francisco Canaro (1934). Por outro lado, encontramos muitas que falam
não do seu desaparecimento, mas sobre sua transformação em diferentes aspectos e medidas.
Para dar início a esta discussão, trabalharemos com o tango El Malevo, de 1928.
Segundo Pinsón (2012b), Julio De Caro havia composto a música desse tango e encomendado
ao poeta Carlos de la Púa uma letra, mas foi María Luisa Carnelli,, sob o pseudônimo de
Mario Castro, quem acabou escrevendo essa que seria a primeira das muitas letras de tango
que viria a compor. No entanto, Julio De Caro o gravou apenas de forma instrumental, de
modo que, lamentavelmente, não consideraremos aqui sua interpretação vocal. Apesar disso,
consideramos sua letra relevante para começar o debate que nos propomos neste subcapítulo.
Observemos sua primeira estrofe:
Compadrito a la violeta,
si te viera Juan Malevo72
qué calor te haría pasar.
70
Disponível em: http://www.todotango.com/spanish/las_obras/partitura.aspx?id=327. Acesso em 18 mai. 2012.
71
Disponível em: http://www.todotango.com/Spanish/las_obras/Tema.aspx?id=0sIyvcJTRzc=. Acesso em: 18
mai. 2012.
72
As referências que encontramos a Juan Malevo estão no tango Don Juan Malevo, de 1927, com letra de
Eduardo Becar e música de Francisco Lomuto, no qual um locutor conta a história do personagem que dá título
ao tango: um típico malevo dançarino, bom de briga e conquistador. Este personagem aparece novamente no
tango Ofrenda maleva, que tem música de Guillermo Cavazza e letra de Jacinto Font, também gravado por
Gardel, mas em 1931, ou seja, posteriormente à composição de Compadrón. Na letra absolutamente
melodramática de Font, o personagem Juan Malevo, que também ocupa o espaço de alocutário, é totalmente
distinto dos mencionados anteriormente. Aqui, Juan Malevo se encontra em seu bulín, iluminado por velas e com
a imagen del Señor ao fundo, chorando sobre o caixão de sua amada, lamentando-se de sua vida maleva que não
lhe permite sequer chorar a morte da mulher. Assim, em virtude da maneira como esse personagem é citado em
Compadrón - como exemplo de malevo -, bem como pela questão cronológica das gravações, acreditamos que
provavelmente o Juan Malevo ao qual se refere esse tango é o da composição de Becar. Ambas as letras
mencionadas se encontram no anexo.
159
No tenés siquiera un cacho
de ese barro chapaleado
por los mozos del lugar.
El escudo de los guapos
no te cuenta entre sus suyos
por razones de valer.
Tus ribetes de compadre
te engrupieron, no lo dudes.
¡Ya sabrás por qué!
Compadrón
prontuariado de vivillo
entre los amigotes que te siguen,
sos pa' mí, aunque te duela,
compadre sin escuela, retazo de bacán.
Compadrón,
cuando quedes viejo y solo (¡Colo!)
Compadrón
y remanyes tu retrato (¡Gato!),
notarás que nada has hecho...
Tu berretín deshecho
verás desmoronar.
En la timba de la vida
sos un punto sin arrastre
sobre el naipe salidor,
y en la cancha de este mundo
sos un débil pa'l biabazo,
pa’el chamuyo y pa’el amor.
Aunque busques en tu verba
pintorescos contraflores
pa' munirte de cachet,
yo te digo a la sordina
¡Dios te ayude, compadrito
de papel maché!
161
fruição da obra. Essa relação se intensifica se consideramos também a mencionada anedota
sobre a interpretação de Sofía Bozán. Assim, o locutor se instaura como o porta-voz de seu
grupo que escracha e não vê o personagem como pertencente aos seus.
Outro importante aspecto levantado por esse tango é o mundo do jogo que não
localizamos nos tangos cupleteros, mas que se instaura em muitos dos tangos-canção. Aqui,
essa aproximação se faz mediante o emprego de uma série de palavras relacionadas à jogatina
(timba,73 punto,74 naipe, contraflor e cancha) como metáforas para descrever o mundo e
definir o alocutário personagem como um perdedor, emprego esse que denota que o locutor
compadrito é jogador e, em oposição ao alocutário, vencedor.
Em complemento ao que estamos tratando neste subcapítulo, debrucemo-nos sobre o
aqui já mencionado Mala Entraña, que tem música de Enrique Maciel e letra de Celedonio
Flores. Este tango é do mesmo ano de Compadrón e também foi gravado por Carlos Gardel
com o acompanhamento de violões de Barbieri e Ricardo:
Malandrín de la carpeta,
te timbeaste de un biabazo
el caudal con que tu vieja
pudo vivir todo un mes,
impasible ante las fichas,
73
De acordo com o Diccionario Lunfardo Lexicón: Juego de azar; garito; casa de juego; lugar donde se juega
por dinero en forma autorizada o clandestina.
74
De acordo com Conde (2004, p. 270), a origem dessa palavra no lunfardo vem de “el que apunta contra el
banquero en ciertos juegos de azar”.
162
en las noches de escolaso
o en el circo de Palermo,
cuando a taco y a lonjazo
ves perder por un pescuezo
la moneda que tenés.
164
entanto, Deus é colocado dentro de uma expressão de desejo de que ao compadrito não lhe
“cache la mala racha fulera”, ou seja, que ele não tenha azar no jogo. Caso isso não ocorra, o
locutor vaticina que “como um alambre” vai vê-lo “arrollar”, se acovardar, ou seja, perder a
sua condição de guapo. Dessa maneira, julgamos que a menção a Deus tem cunho irônico.
Vemos nesse tango uma postura frente ao jogo bastante diferente daquela exposta em
Compadrón. Esse hábito é visto aqui a partir de uma perspectiva negativa, como algo que
causa insensibilidade e destrói a família. Por outro lado, essas características, colocadas aqui
como negativas, eram vistas como positivas nos tangos cupleteros, já que aqueles
compadritos eram livres, sem família ou relacionamentos amorosos, e se distinguiam
justamente pela sua impassibilidade frente aos opositores.
Acreditamos que essa mudança que vai sofrendo esse personagem nas letras de tango
decorre em grande medida do desaparecimento do seu mundo arrabalero, em decorrência da
modernização do país e das mudanças políticas e sociais, conforme mencionamos no início
desta Parte 3. Esse cenário, tão bem descrito em No aflojés, culminou no sumiço desse
personagem das ruas de Buenos Aires, mas não das figuras marginais do tango. Muitas das
características do compadrito se mantêm em outros personagens tangueiros, conforme
buscaremos demonstrar a seguir.
165
¡Qué fenómeno! ¡Dios mío!
¡Quién te ha visto y quién te ve!
Ayer detrás de la manga
y hoy adelante, ¡no sé!
¡Qué fenómeno! ¡Dios mío!
Qué manera de ligar
si una fulana te deja
dos te vienen a buscar.
O primeiro verso dessa letra, que tem um locutor personagem que se dirige a um
alocutário personagem, é uma frase exclamativa referindo-se à sorte que possui o personagem
que está no lugar de alocutário, tema mais destacado da letra. Ao longo desta são utilizadas
muitas frases exclamativas, o que denota que o que nela se diz é algo digno de espanto. Nesse
sentido, ressaltemos que nessa gravação o fim das frases exclamativas está em uma nota mais
grave, estratégia que, como já vimos no caso de Compadrón, se assemelha à prosódia das
frases exclamativas que têm a modulação da última sílaba mais baixa. No entanto, esse tango
está inteiramente em tom menor, o que julgamos conferir-lhe um tom de lamento.
Na primeira estrofe, o locutor personagem se admira do fato de o alocutário
personagem ter um alto nível de vida sem trabalhar, situação esta que se deveria à sorte desse
personagem no jogo. O emprego de muitas frases exclamativas em toda a letra e da negativa
“no laburás” no segundo verso dessa primeira estrofe deixa claro que se trata de algo fora do
comum, apresentado também como invejável. Na quarta estrofe, o uso do verbo “prosperar”
na frase exclamativa “¡cómo prosperás!”, embora suponha sorte,75 também denota o
desenvolvimento de algo 76 que demanda dedicação, como seria o caso de um trabalho. No
entanto, o que vemos é que a melhora de vida do personagem alocutário se deve à sua sorte
nas apostas das corridas de cavalo. Desse modo, ainda que não trabalhar seja destacado como
positivo e invejável, os bons resultados no jogo também são colocados como decorrência não
apenas da sorte, mas, em certa medida, da dedicação do personagem alocutário.
75
Prosperidad: 2. f. Buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre (DICCIONARIO de la Lengua
Española).
76
Prosperidad: f. Bienestar, mejora de la situación económica o social. Éxito o desarrollo favorable de alguna
cosa (DICCIONARIO ElMundo.es).
166
Nessa estrofe também é trazida uma terceira voz, em “me dieron el dato”, de um
sujeito indeterminado que marca o reconhecimento e a fama do personagem alocutário como
jogador. Destaquemos que “dato” nesse contexto se relaciona ao mundo das corridas de
cavalo, já que significa “información que se da con respecto a las carreras de caballos”
(DICCIONARIO Lunfardo Lexicón), o que enfatiza o pertencimento do personagem ao
mundo do jogo. Por meio da frase exclamativa “¡Si te desconozco!”, empregada no último
verso dessa estrofe, faz-se saber que o personagem que está no lugar de locutor conhece o
personagem alocutário há algum tempo e que antes a vida deste não era como a do momento
da enunciação. Ademais, o locutor personagem emprega ao longo da letra um alto número de
vocabulário lunfardo, o que indica não apenas um traço de coloquialidade, mas também que
esse locutor personagem pertence ao mundo da marginalidade. Assim, concluímos que ambos
advêm de um mesmo grupo, como se evidenciará no na última estrofe.
A segunda estrofe é também o estribilho desse tango, o que destaca a importância do
que nela é dito. Aqui, além do êxito financeiro do personagem em contraste com o seu
passado, também é exaltado o seu sucesso com as mulheres, característica esta, como vimos,
apontada reiteradamente desde os tangos cupleteros e tida como positiva.
Na última estrofe, seguindo um modelo que vimos em outros tangos, há uma predição
com relação ao futuro. Como o locutor de Compadrón, este faz uso de uma condicional para
prever que, caso o homem continue sem dar atenção aos seus antigos companheiros, não
“sosegue” e “se abroche el saco”, ele será roubado e por isso deverá comprar uma arma para
se defender. No caso da menção aos companheiros, acreditamos que indica que, ao renegar os
seus amigos, estaria negando também o seu lugar e o seu grupo de origem e, portanto, a sua
verdadeira identidade. Como vimos, a afirmação da identidade definida pelo grupo e o lugar
de origem é um tema recorrente desde os primeiros tangos e a sua negação é descrita como a
desintegração do “eu”, conforme vimos em Malevaje. Quanto a “sosegar” e “abrochar el
saco”, julgamos que se referem ao casamento, visto que esta última expressão pode significar
em lunfardo “contraer matrimonio” (DICCIONARIO Lunfardo Lexicón). Também nesta
última estrofe, além do futuro e da condicional, são utilizados imperativos e construções de
tom proverbial que conferem também a esse locutor uma postura demiúrgica que, como
estamos observando, é recorrente nas letras de tango.
Assim, ¡Qué fenômeno! apresenta uma série regularidades com relação aos tangos
cupleteros: o protagonismo de um personagem masculino conquistador que não trabalha, fato
que é apontado como positivo, e a sua definição pelo seu grupo de origem. Também
167
encontramos nele características presentes nos tangos-canção que analisamos, como a
instauração de um locutor em primeira pessoa de postura demiúrgica que se dirige em tom de
censura ao alocutário. Outra característica comum a esses tangos é a menção ao mundo do
jogo, já presente em outros tangos analisados, mas com a peculiaridade de que neste caso o
locutor instaurado como personagem compartilha esse mundo, sendo a crítica que faz ao
alocutário personagem decorrente, não do fato dele ser jogador, como no caso de Mala
Entraña, nem por não sê-lo, como em Compadrón, mas sim por se esquecer de seus amigos
no momento da enunciação, em que desfrutava de sorte no jogo, e no amor. Ou seja, como em
todos os tangos que vimos neste capítulo, o cerne das discussões levantadas parece girar em
torno da definição da identidade dos seres representados.
Vimos que nos tangos com os que trabalhamos até o momento, ainda que a maior
parte das vozes que neles falam se identifiquem como marginais, emergem neles outras vozes
que se filiam à perspectiva disciplinadora do Estado, em especial a questões relativas à
família, seja por meio da menção à mãe (Mata Sano e Mala Entraña), seja pelo
relacionamento estável com uma mulher (Patotero Sentimental, Malevaje e ¡Qué fenómeno!).
O jogo pode ser descrito tanto a partir de uma perspectiva positiva (¡Qué fenómeno!,
Compadrón), como negativa (Mala Entraña). Encontramos outros tangos que têm
personagens que não são compadritos, mas são outsiders, nos quais o jogo é visto a partir de
uma perspectiva positiva, como é o caso de Pan comido (Ismael Gómez e Enrique Dizeo,
1926), cuja narrativa é bastante semelhante à de Compadrón, ou Preparate pal domingo
(Guillermo Barbieri e José Rial, 1931) no qual um locutor personagem busca convencer um
alocutário personagem a apostar em determinado cavalo.
No entanto, na maioria dos tangos com personagens identificados com outsiders que
encontramos, o jogo é visto a partir de um ponto de vista negativo, associado à decadência
e/ou ao vício. Nestes casos, a mulher é colocada como aquela que está com o homem quando
este tem sorte no jogo, mas que o abandona na sua decadência financeira, ou então é
empregada como uma metáfora do próprio jogo. Vejamos alguns exemplos:77
La timba más tarde me tuvo apurado,/ el juego es más perro que toda
mujer./ Sin plata muy pronto me vi abandonado/ y hoy mango de a un peso
si quiero comer. (Las vueltas de la vida, Francisco Canaro e Manuel
Romero, 1928).
77
Ainda que não seja um tango que trate sobre o compadrito, citamos aqui também o caso do tango Yira, yira,
composto em 1930 por Enrique Santos Discepolo, no qual a mulher é relacionada com o jogo: “Cuando la
suerte, que es grela, fallando y fallando, te largue parao…”.
168
¿Qué quedó de aquel jailefe/ que en el juego del amor/ decía siempre:
"Mucha efe/ me tengo pa' tayador"?[…] Se acabaron esos saques/ de
cincuenta ganadores;/ ya no hay tarros de colores/ ni almuerzos en el
Julien./ Ya no hay paddock en las carreras,/ y hoy, si no te ve ninguno,/ te
acoplás con uno y uno.../ ¡Qué distinto era tu tren! (Uno y uno, Julio Pollero
e Lorenzo Juan Traverso, 1929).
Me arrastra más la perrera,/ más me tira una carrera/ que una hermosa
mujer./ Como una boca pintada/ me engrupe la colorada/ cual si fuera su
mishé. (Palermo, Enrique Delfino, Juan Villalba e Hermido Braga, 1929).
A perspectiva negativa com relação ao jogo também é associada ao fato desse ser
motivo da infelicidade familiar. É o caso de Los burros, de 1927, com música de Enrique
Delfino e letra de José Enéas Riú, no qual o personagem deixa os filhos passarem fome e frio
em função do seu vício em apostar nas corridas de cavalo:
Que por pura fantasía te dopás con cocaína/ y que de puro aburrido te
paseás en citroén.
169
Para tus viejitos eras/ toda su tranquilidad./ Un cariño te ha perdido/ y, en
el vicio te ha extraviado,/ y, hoy, lamentas un pasado/ que no tienes derecho/
de recordar.
Essas questões são por nós associadas à postura outsider em virtude de que os
envolvidos com o jogo ou com o vício não se enquadram no perfil de cidadão ideal desejado
pelo Estado, em especial por não serem economicamente produtivos. Nesse sentido,
observemos a seguinte afirmação de Beatriz Sarlo (2001, p. 46): “[Nos primeiros 60 anos do
século XX] Ser argentino designava basicamente três qualidades (...): ser alfabetizado, ser
cidadão e ter trabalho assegurado. Isso formava o que podemos chamar ‘uma identidade
nacional’”. Aquele viciado em drogas ou em jogo não seria capaz de assegurar um trabalho ou
importar-se pelo seu papel de cidadão, além de não formar família ou então desestabilizar o
núcleo familiar do qual é membro. Acreditamos que, mediante os trechos selecionados,
evidenciou-se que essa perspectiva que podemos filiar à do Estado se faz presente quando se
trata do jogo. Também encontramos letras nas quais a questão do trabalhar, ou melhor, do não
trabalhar, é mais claramente tratada. Primeiramente, atentemos à letra de Seguí mi consejo, de
1929, que tem música de Salvador Merico e letra de Eduardo Trongé. Esse tango, segundo
Benedetti (2004, p. 433), fez parte do sainete Musolino de Eduardo Trongé e Juan Fernández,
estreado em 1928 no teatro Nacional. No sainete, ele foi cantado por Olinda Bozán, mas foi
Gardel quem o gravou em 1929, acompanhado por Barbieri e Aguilar ao violão, versão com a
qual lidaremos aqui:
170
No vayas a lecherías a pillar café con leche,
morfate tus pucheretes en el viejo "Tropezón"
y si andás sin medio encima, cantale "¡Fiao!" a algún mozo
en una forma muy digna, pa'evitarte un papelón.
O primeiro verso da letra faz alusão ao trabalho, trazendo à cena outro personagem, os
ranas, vocábulo que no lunfardo significa “Persona astuta, avisada, sagaz, hábil para sacar
ventajas, vivaracha; diestra y de iniciativa” (DICCIONARIO Lunfardo Lexicón). Ademais, o
fato de o locutor dar esse conselho denota que o personagem posto como alocutário trabalha
para os ranas e não é, pois, um rana, como deixa claro o enunciado “dejate de hacer
macanas”. Ou seja, nessa letra os empregadores são instaurados como astutos, logo sendo
empregados “otários”. Os conselhos dados são para que o personagem tenha uma vida de
bacán, como se afirma no terceiro verso (“vivila como la vive un bacán”), sem trabalhar,
conforme fariam os ranas. Atentemos que, segundo o locutor personagem, o tipo de
trabalho que estaria determinado ao alocutário personagem seria o braçal, em especial o de
estivador, como deixa clara a quarta estrofe (“No vayas al puerto... ¡te puede tentar!”).78 Os
estudos realizados por Di Tullio (2010, p. 202) podem nos auxiliar na compreensão desse
tango. A autora analisa o livro paradidático Trabajadores empregado durante os anos do
ensino patriótico na Argentina. Nele, trabalhos como o de carvoeiro, lixeiro, vigia e costureira
são descritos como ofícios penosos destinados àqueles que não estudaram. Como afirma Di
Tullio (idem): “La conclusión a la que arriba es que para no sufrir las durezas de esos
trabajos ‘hay que aprender algo’. El valor instrumental de la educación como herramienta
para el ascenso social aparece crudamente expuesto”. Ou seja, o Estado difundia por meio do
aparelho escolar a imagem do trabalho braçal como sendo algo negativo, destinado àqueles
que não estudaram, vistos como inferiores e dignos de pena. Como veremos, o tango com que
estamos lidando aqui não deixa de fazer eco dessa visão, porém, o que se deve aprender é a
ser “esperto”.
O estilo de vida aconselhado pelo locutor personagem é o das noites (“vivila siempre
de noche”), dos bailes (“si vas a los bailes”), das bebidas (“Mandate tus buenas cañas, hacete
amigo del whisky/ y, antes de morfar, rociate con unos cuantos pernós”), sem
78
Esta menção é especialmente intrigante considerando o aspecto comparativo desta tese, pois, como veremos,
acontecem associações muito semelhantes concernentes à relação do malandro com o trabalho nas letras de
samba, conforme veremos nos próximos dois capítulos.
171
relacionamentos amorosos fixos ou sérios (“tirale el lente a las minas que ya estén
comprometidas/ pa que te salgan de arriba y no te cuesten tovén”) e de boa comida, mas sem
pagar por isso (“morfate tus pucheretes en el viejo ‘Tropezón’/ y si andás sin medio encima,
cantale ‘¡Fiao!’ a algún mozo”). Isto é, uma vida absolutamente contrária da que se esperaria
de um “cidadão ideal”, a vida de um outsider, sem trabalho e sem família.
Como bem indica o título desse tango, trata-se de uma lista de conselhos dados por um
locutor personagem que se dirige a um alocutário personagem individual. Tangos com as
instâncias enunciativas configuradas dessa maneira, como estamos vendo, são muito usuais.
Inclusive, “conselho” é considerado por alguns estudiosos do tango como uma categoria
tangueira, como ocorre na coletânea realizada por Benedetti (2004). A interpretação que
Carlos Gardel faz desse tango é mais próxima da fala que do canto, o que intensifica esse
caráter conselheiral. Em geral, associamos o conselho a instruções vindas de alguém com
mais experiência, normalmente associado à prudência, e a não “fazer algo errado”. O locutor
personagem desse tango realmente se coloca no lugar de alguém experiente, associando
inclusive esse seu conhecimento ao tempo de trabalho (“Aprendé de mí que ya estoy
jubilado”). No entanto, este enunciado, assim como todo o restante da letra, tem tom
altamente irônico, pois o que o locutor personagem aconselha é justamente que o alocutário
personagem, entre outras coisas, não trabalhe. Julgamos que esse tom irônico é enfatizado
pelo fato da música estar em tom maior e ter ritmo rápido, o que lhe confere um tom de
alegria ao tango, diferente do tom sério que se esperaria de um conselho.
Nesse sentido, retomemos o conceito de dialogismo visto na Parte 1 desta tese
(BAKHTIN, 2006, p. 282) relacionando-o à ironia. Conforme afirma Maria Lilia Dias de
Castro (2005, p. 120):
Assim sendo, pensamos que o emprego da ironia nesse tango demonstra que, embora
ao longo da letra se passe pelos dois lugares do dizer, o ponto de vista de seu enunciador
coincide predominantemente não com o do outsider, mas com o do enunciador disciplinador
do Estado. Por meio da ironia, ao aconselhar uma postura marginal, se estaria aconselhando o
172
seu contrário, posicionando-se, assim, em consonância com o enunciador disciplinador do
Estado. Como estamos observando, é esse o ponto de vista predominante nos tangos que
tratam dos outsiders.
Haragán,
si encontrás al inventor
del laburo, lo fajás...
Haragán,
si seguís en ese tren
yo te amuro... ¡Cachafaz!
Grandulón,
prototipo de atorrante robusto,
gran bacán;
despertá,
si dormido estás,
pedazo de haragán...
173
El día del casorio
dijo el tipo'e la sotana:
"El coso debe siempre
mantener a su fulana".
Y vos interpretás
las cosas al revés,
¿que yo te mantenga
es lo que querés?
Al campo a cachar giles
que el amor no da pa' tanto.
A ver si se entrevera
porque yo ya no te aguanto...
Si en tren de cara rota
pensás continuar,
"Primero de Mayo"
te van a llamar.
79
“Haragán: que evita trabajar y pasa el tiempo sin hacer nada que se considere provechoso” (DICCIONARIO
Clave).
174
direto, mas adaptando-o a um linguajar vulgar e povoado de lunfardo – conferem ao trecho
um tom cômico e de subversão do dito.
Encontramos outros exemplos de tangos que, como o anterior, podemos chamar de
humorísticos, e que têm locutoras femininas. Destaquemos que o anteriormente analisado
Seguí mi consejo, apesar de ter sido gravado na voz de Gardel, foi estreado por Olinda Bozán,
reconhecida, assim como sua prima Sofía, por sua veia cômica. Isto é, parece que esse tango
havia sido pensado para ser cantado por uma voz feminina e interpretado comicamente.
No tango ¡Qué calamidad!, de 1925, com música de Bernadino Terés e letra de
Pascual Contursi, encontramos uma locutora personagem que se dirige a um alocutário
personagem queixando-se das atitudes deste, aos moldes do visto em Haragán. Na letra de
Contursi, a mulher esclarece que, além de cuidar da casa, trabalha passando roupa, enquanto
seu companheiro passa o dia descansando no café com os amigos ou apostando em corridas
de cavalo. Assim termina a letra: “al llegar el domingo/ te vas a Palermo tranquilo a jugar,/
yo le ruego a la Virgen que ganes/ pa' verte contento... Pa' eso, nomás”. Como se vê, o tom
dessa letra se aproxima mais do melodramático que do cômico. Também são empregados bem
menos lunfardo que em Haragán, o que podemos considerar como uma marca de menor
identificação da locutora dessa letra de Contursi com o mundo marginal, quando comparada à
de Romero.
Outra letra em que uma locutora personagem fala sobre sua relação com um homem é
Guapo sin grupo, que tem música de Salvador Merico e letra de Manuel Romero.
Trabalharemos aqui com a versão cantada por Sofía Bozán, com acompanhamento do trio
Enrique Delfino formado por piano, violino e violão, realizada em 1930:
175
pero también me hizo reír.
Y no estoy arrepentida
porque debe la mujer
aprender a callar
y si hoy manyo bien la vida
se lo debo acreditar
al que me hizo debutar.
177
Mama, yo quiero un novio
que sea milonguero, guapo y compadrón,
que no se ponga gomina
ni fume tabaco inglés,
que pa' hablar con una mina
sepa el chamuyo al revés.
Mama, si encuentro ese novio
juro que me pianto aunque te enojés.
Temos nessa letra uma locutora que ocupa também a instância personagem. Contudo,
destaquemos que na versão interpretada por Carlos Dante em 1928, essa voz feminina é
introduzida por um locutor personagem masculino a modo dos apresentadores encontrados no
teatro. Nessa versão, o locutor masculino afirma que tinha ouvido uma piba que estava
cansada dos “niños bien y fifí” cantando, em forma de discurso direto, a letra que
transcrevemos acima. 80 Trabalharemos aqui com a versão gravada por Emilia García em
1929, mas, segundo indica Benedetti (2004, p. 472), entre as sete gravações que teve esse
80
Transcrevemos a seguir a mencionada estrofe: “Cansada de los gomina,/ los niños bien y fifí,/ ayer oí que una
piba/ con bronca cantaba así”.
178
tango entre 1928 e 1929, apenas essa foi interpretada por uma mulher. No entanto, outras
intérpretes femininas viriam a gravar essa mesma versão de Emilia Garcia, como o fez Juanita
Larrauri, em 1975.
A locutora personagem desse tango pede à mãe um namorado que seja “milonguero,
guapo y compadrón”, acrescentando a essa descrição outros dos atributos geralmente
adjudicados ao compadrito: jogador, dançarino, com a típica aparência física dos malevos e
que soubesse o chamuyo al revés, ou seja, que seja conquistador. Ela também descreve o tipo
de homem que não quer: elegante, educado e com falar sentimental. A locutora personagem é
definida como uma trabalhadora, pois é empregada em um “taller”, mas afirma que, ainda que
o compadrito que ela almeja fosse pobre, ela empenharia até mesmo a roupa e o colchão por
ele. Isto é, aqui, como Guapo sin grupo, uma mulher descreve um compadrito a partir de uma
perspectiva positiva, construindo-se uma clara oposição entre esse e os niños bien, colocados
no pólo oposto.
Acreditamos que essa contraposição entre esses dois personagens marca, por um lado,
uma diferença de classe. Observemos que o tipo posto em cena como oposto ao compadrito
não é um homem trabalhador, como o é a locutora personagem, mas um homem que tem
“pinta de distinguido” e dinheiro para comprar tabaco inglês. Essa diferença se dá na própria
letra, ao observarmos que o tom reo que se manifesta nela é quebrado quando a locutora
personagem fala desse personagem masculino. Por outro lado, esse compadrito descrito pela
locutora é um personagem idealizado que se encontra no passado, no “tiempo del jopo”, ou
seja, não existe mais. Assim, trata-se da expressão de uma saudade de um personagem
perdido, ao modo do que havíamos visto em Guapo sin grupo. É esse o personagem colocado
como autêntico frente ao niño bien descrito como falso.
Atentemos que somente o niño bien é colocado em cena de maneira individualizada,
enquanto o compadrito é representado como uma figura genérica. Acreditamos que isso
intensifique a caracterização do compadrito como um personagem idealizado e pertencente ao
passado. Assim, é colocada uma situação de confronto entre esses dois membros de classes
diferentes, mas não se estabelece uma condição de desestabilização, já que existe o niño bien,
mas não existe o compadrito. Ainda assim, pensamos que, de certo modo, ela se constitua
como uma expressão de resistência.
O outro tango é Mi papito, com música de David Estevez Martin e letra de Roberto
Fontaina e Victor Soliño (1928), e trabalharemos aqui com a interpretação de Tita Merello:
179
Mira, José, no seas otario.
No andes con vueltas y fajala,
que a la mujer que sale mala
pa' hacerla andar derecha
la biaba es lo mejor.
En cuanto le des cuatro gritos
y la trates de prepotencia,
palpitará la contundencia
y te dirá loca de amor:
[refrão:]
"Yo quisiera que me casques pa'quererte,
mi papito, mi papito.
Yo quisiera que me dejes de ambulancia,
mi papito, por favor.
Yo me meto cuando encuentro a un hombre fuerte,
si me casca me enloquece,
pero en cambio no les doy beligerancia
a esos tipos que hablan de amor".
[refrão:]
180
niños bien das quais se queixa a locutora personagem é o fato deles falarem como “un
caramelo”.
Contudo, o que mais nos chamou a atenção em Mi papito foi que, no discurso direto, a
mulher se refere ao homem que lhe bate como “mi papito”, cuja entonação na interpretação de
Tita Merello é bastante infantilizada. Assim, como em Guapo sin grupo, instaura-se uma
locutora personagem feminina que sofre violência por parte de uma figura masculina a quem
identifica como um pai que aplica castigos físicos para “endireitar” a filha. Destaquemos que
em Mama, yo quiero un novio a locutora personagem lhe pede a mãe um namorado, assim
como as crianças lhe pedem um presente aos pais. Ou seja, parece que, por meio da
instauração dessas figuras maternas ou paternas, essas mulheres são infantilizadas, como
incapazes de fazerem escolhas por si próprias, dependentes de uma figura paterna ou materna.
9. A voz imigrante
Outro exemplo de “tango-humorístico” de locutora feminina é Pipistrela, com letra de
Fernando Ochoa e música de Juan Canaro, lançado em 1933. Nesse mesmo ano, Ernesto
Famá o interpretou acompanhado pela orquestra de Canaro, mas cantando apenas o refrão e
modificando o foco narrativo, com a figura feminina ocupando a instância de alocutária
personagem, no sentido de identificar o locutor com a voz masculina de Famá, estratégia,
pois, semelhante à encontrada em Mamá, yo quiero un novio. Intérpretes femininas também
gravaram este tango, como Elba Berón e Soledad Villamil. Contudo, acreditamos poder
afirmar que a versão mais conhecida desse tango foi a realizada pela cantora e atriz Tita
Merello. Esta não apenas o gravou (versão realizada em 1956 com a orquestra de Francisco
Canaro), como também o interpretou no filme Filomena Marturano, do diretor Luis Mottura,
lançado em 1950. Antes da versão fílmica, Filomena Marturano já havia sido levada ao teatro
em 1948, também estrelada por Tita Merello, ficando em cartaz em Buenos Aires durante dois
anos (SALAS, 2008, pp. 197-198). Por sua vez, ambas as mencionadas versões haviam se
originado da peça teatral italiana Filumena Marturano, de 1946, escrita pelo dramaturgo
italiano Eduardo Fillipo.
Assim como Sofía e Olinda Bozán, a carreira de Tita Merello se destacava pela
interpretação de tangos de tom humorístico. Pinsón (2012c) afirma que ela era conhecida pela
crítica, humor, temperamento e inteligência, bem como por cantar os tangos como uma atriz,
sendo cada interpretação tida como “una pequeña obrita de teatro”. Já Salas (ibidem, p. 198)
diz sobre ela que “Nunca poseyó una gran voz, pero utilizó con habilidad su reducido registro
181
[…] Había en su voz un tono desencantado e irónico que la emparentaba con Discépolo”. De
fato, como podemos notar na versão de 1956, com a qual trabalhamos aqui, sua interpretação
se aproxima muito mais da fala que do canto, o que acreditamos intensificar o tom burlesco
dessa composição. Também mantivemos a letra conforme cantada nessa versão, buscando
inclusive aproximar a transcrição dos fenômenos fonéticos da interpretação. A versão cantada
no filme apresenta algumas diferenças com relação à gravada em disco, como a redução dos
mencionados fenômenos fonéticos, bem como dos vocábulos lunfardos. Vejamos a
transcrição da letra da versão gravada em disco:
Me llaman la Pipistrela
y yo me dejo llamar;
es mejor pasar por gila
si una es viva de verdad.
Soy una piba (chica) con clase,
manyen qué linda mujer...
La pinta que Dios me ha dado,
la tengo que hacer valer.
182
“juarda” em lugar de “guarda”, o que resulta foneticamente na troca do fonema /g/ pelo /x/.
A chamada “geada” é considerada uma característica do espanhol da Galícia, sendo mais
comum entre os habitantes das áreas rurais (CARBALLO CALERO, 1968, p. 135).
Destaquemos também o posicionamento dos pronomes átonos “me se” que, como afirma
Fernández Soriano (1999, p. 1264), é uma construção que pode ser encontrado em espanhol,
mas se restringe a falas do dialeto popular.
Ademais, quase todos os vocábulos utilizados na letra fazem parte do lunfardo, a
começar pelo próprio título da canção: “pipistrela” é uma palavra de origem siciliana e
significa “persona tonta, falta de viveza, ordinaria, rústica, grosera” (DICCIONARIO
Lunfardo Lexicón). A locutora personagem desse tango se queixa justamente do fato de a
chamarem de “pipistrela”, justo ela que é “viva de verdad”, logo, “criolla de verdad”. Como
demonstração de sua “viveza criolla”, conta como faz uso de sua beleza para enganar e roubar
um repolho de um “tano engrupido de criollo”. Consideramos esse ponto crucial para a
análise dessa letra, pois “tano” é a abreviação de “napolitano”: trata-se de um estrangeiro que
é “engrupido de criollo”, um estrangeiro que quer se passar por argentino. Recorrendo à
noção de pressuposto de Ducrot (1984), “engrupido de criollo” pressupõe que não se é
“criollo”, estabelecendo uma segunda voz. Ou seja, aqui teríamos dois enunciadores, sendo
que acreditamos poder identificar um deles com o enunciador disciplinador que valoriza a
condição de “criollo” frente à de imigrante. Também é curioso que na fala de alguém que se
diz “viva” e “criolla de verdad”, como vimos, aparecem uma série de fenômenos linguísticos
que podem ser associados à fala dos imigrantes estrangeiros ou seus descendentes, fato
acentuado pela intensidade com que são empregados na letra. Como dissemos, esta, além de
apresentar os fenômenos da geada e do rotacismo, está quase inteiramente composta por
palavras lunfardas. Tais fenômenos linguísticos utilizados nessa proporção acabam por
conceder à letra um tom irônico e caricaturesco.
Julgamos que a fala da locutora de Pipistrela é construída nos moldes do chamado
cocoliche. Este termo foi empregado pela primeira vez, conforme explica Ana Cara-Walker
(1987, p. 42), numa representação da adaptação para o teatro do já aqui mencionado folhetim
Juan Moreira, no circo dos irmãos Podestá. Em uma das apresentações dessa peça, um dos
irmãos Podestá juntamente com o ator Jerónimo entraram em cena vestidos, conforme pedia a
peça, como gauchos. Porém, em lugar de seguir as falas da peça, travaram um diálogo
improvisado imitando um dos empregados do circo, o calabrês Antonio Cocoliche. Foi
tamanho o sucesso desse personagem, que ele não só teve que estar presente nas
183
apresentações subsequentes, como também passou a designar o falar híbrido entre o espanhol
e as línguas provenientes da Itália faladas pelos imigrantes na Argentina do início do século
XX.
De acordo com Cara-Walker (ibidem), linguisticamente o cocoliche não pode ser
considerado um pidgin, já que os seus falantes não compartilhavam uma língua materna
comum em virtude dos imigrantes italianos de então não falarem um italiano “estândar”, mas
diferentes dialetos, como o siciliano, o piemontês ou o toscano. A pesquisadora também
afirma que o cocoliche apresentava certa redução gramatical, mas que nunca alcançou o grau
de simplificação de muitos pidgins. Isto talvez se explicaria pelo alto grau de proximidade
entre o italiano e o espanhol, fato que não ocorria com a língua falada por outros imigrantes,
como o alemão ou o iídiche. Por tanto, acredita que o cocoliche deve ser considerado como
um sistema aberto que estava em constante fluxo, podendo suas manifestações se assemelhar
muito a qualquer um dos dialetos italianos falados na Buenos Aires de então, de maneira que
haveria tantos cocoliches como falantes de cocoliche. Ademais, destaquemos que, além de um
falar híbrido empregado por imigrantes italianos, o cocoliche era a maneira como os
argentinos “criollos” percebiam e imitavam, de maneira estereotipada e jocosa, essa fala dos
imigrantes.
Naquele momento, a palavra cocoliche também era empregada como um adjetivo
pejorativo para descrever estilos de se vestir ou de decoração consideradas de mau gosto,
além de denominar uma fantasia de um gaucho estereotipado usada nas festividades de
carnaval (ibidem, p. 46). Recordemos que no emblemático momento de criação do
personagem cocoliche, este se vestia de gaucho, o símbolo máximo do nacional de então, mas
falava empregando uma língua híbrida entre o espanhol e línguas de origem italianas. E mais
que isso, ele se dizia criollo: "Ma quiame Franchisque Cocoliche e songo cregollo gasta lo
güese" (apud CARA-WALKER, 1987, p. 62). Ou seja, acreditamos que essa fala condensa
muito do expresso em Pipistrela como reflexo da situação política e social pela qual
passavam os imigrantes de então. Recordemos também que, conforme vimos no início deste
capítulo, o próprio compadrito era visto como uma “cópia” mal feita do gaucho realizada
pelos filhos de imigrantes. Assim, acreditamos haver uma filiação entre o compadrito e o
cocoliche.
Para Blengino (apud DI TULLIO, 2010, p. 114), o personagem cocoliche seria um
“símbolo de la voluntad de integración o como estrategia para camuflarse en una sociedad
que penaliza la condición de no-argentino”. Esse desejo de camuflar-se adviria do esforço por
184
parte do governo para a “argentinização” desses imigrantes. Conforme já discutimos, o
governo federal havia posto em prática a educação patriótica, principalmente entre 1908 e
1912, mas ainda vigente em menor medida até 1930. Esta, por meio da exaltação de símbolos
pátrios e do ensino do espanhol, buscava fomentar nos imigrantes e seus filhos um sentimento
de pertencimento à Argentina. Conforme aponta Di Tullio (idem), essa política criava a
imagem de que ser argentino era um privilégio “al que los hijos de los inmigrantes podían
acceder a través de una serie de mutaciones, que eran también mutilaciones: la
transculturación era la condición básica que se imponía para el acceso y la pérdida de la
lengua familiar”, desqualificando a língua de seus pais. Como parte desse processo de
desqualificação da fala do imigrante, o falar espanhol “corretamente” é identificado com a
inteligência, enquanto que o falar “mal” é associado não apenas a pensar mal, mas também a
agir mal.
185
O filme Filomena Marturano, no qual a personagem principal cantava Pipistrela em
uma cena num cabaré, conta a história de uma mulher arrabalera. A protagonista havia
trabalhado em sua juventude em um cabaré onde, quando jovem, encontrou o personagem
Don Domingo Soriano, um homem mais velho que ela, que tem dinheiro, e que a torna sua
amante. O filme tem início quando Filomena, já mais velha, se diz prestes a morrer e lhe pede
a seu amante como último pedido que este se case com ela. No entanto, depois de casados, ela
revela que estava mentindo quanto à sua doença e ele reage querendo invalidar o casamento.81
A personagem feminina é mostrada como uma arrabalera, ex-prostituta que está tentando
enganar e tirar proveito econômico do personagem masculino. Acreditamos, pois, que a
seleção do tango Pipistrela como parte da trilha sonora do filme não é casual. Nesse sentido,
citaremos uma afirmação de Salas (2008, p. 197) com relação à Tita Merello:
Essa afirmação parece se aplicar bem ao caso do tango com que estamos lidando. A
locutora personagem parece querer ocultar sua origem, mas a forma como a letra é constituída
acaba em realidade salientando sua ascendência. Lembremos aqui o caráter dialógico que
Bakhtin atribui à enunciação. Recordemos aqui a definição de dialogismo, conforme a
desenvolve Bakhtin (2002, p. 98), conceito que nos aponta novamente um caminho para a
interpretação das contradições destacadas:
81
O filme se encontra disponível em: http://video.google.es/videoplay?docid=-2364629979856541605.
Acessado em 28 mai. 2012.
186
cidadania e do emprego. Assim, podemos concluir que, frente a todos os esforços do Estado
para o aplanamento da população de maneira a torná-la homogeneamente argentina, a
locutora personagem de Pipistrela, que se constitui como analfabeta, imigrante ou descente de
imigrantes, além de socialmente marginal, se contrapõe ao apregoado pelo Estado argentino,
que agia para a construção de um povo alfabetizado, cidadão e trabalhador. Desse modo, a
letra constrói um diálogo polêmico com os enunciados que proclamavam esses projetos do
Estado argentino. Assim, embora o lugar de dizer do locutor coincida com o lugar de dizer
marginal, o ponto de vista do enunciador se apresenta em maior consonância com a
perspectiva do disciplinamento, a modo de ridicularizar o locutor personagem. Baseamo-nos
para tal afirmação no tom caricaturesco dado a essa letra, construído mediante os excessos de
lufardismos e de desvios da norma culta, bem como nas contradições que apontamos no
próprio enunciado. Essas estratégias levam à ridicularização dessa personagem e, por
conseguinte, também daqueles que não se enquadram no que proclama o Estado argentino
como cidadão ideal.
Personagens ítalo-argentinos que falavam essa língua híbrida se tornaram figuras
constantes no teatro do género chico de então. E como afirma Cara-Walker (1987, p. 54), a
intensidade do cocoliche era mais ou menos acentuada em função da proximidade do
personagem das regras de ordem social. Corroborando essa afirmação, atentemos ao que diz
Di Tullio (2010, p. 140):
Nesse sentido, tragamos à baila os estudos de Bergson (2001, p. 100) sobre o riso,
quem afirma “que a comicidade exprime acima de tudo certa inadaptação particular da pessoa
à sociedade”. Realmente, nos tangos de cunho humorístico que trabalhamos neste capítulo –
Seguí mi consejo, Haragán, Pipistrela, Mama, yo quiero un novio e Mi papito –
apresentavam-se personagens que se caracterizavam por não se adaptarem socialmente, por
187
não se enquadrarem no ideal de cidadão almejado pelo Estado argentino. No entanto, ao se
lançar mão da ironia, o enunciador acaba por filiar sua perspectiva mais à do discurso que
critica.
10. Milonguitas
Neste subcapítulo lidaremos com outra figura feminina marginal constante nas letras
de tango: as milonguitas, moças pobres e suburbanas que, atraídas pelo luxo e pelo tango,
transformam-se em dançarinas de cabaré ou prostitutas. Consideramos para a nossa tese as
composições Flor de fango (Augusto Gentile e Pacual Contursi, 1919), El motivo (Pobre
Paica) (Juan Carlos Cobián e Pascual Contursi, 1920), Milonguita (Esthercita) (Enrique
Delfino e Samuel Linning, 1920), Margot (José Ricardo/ Carlos Gardel e Celedonio Flores,
1921), Zorro gris (Rafael Tuegols e Francisco García Jiménez, 1921), La Maleva (Antonio
Buglione e Mario Pardo, 1922), Los dopados (Juan Carlos Cobián e Alberto Weisbach/ Raúl
Doblas, 1922), De mi barrio (Roberto Goyheneche, 1923), Mano a mano (Carlos Gardel/ José
Razzano e Celedonio Flores, 1923), Milonga fina (José Servidio e Celedonio Flores, 1924),
Griseta (Enrique Delfino e José González Castillo, 1924), Galleguita (Horacio Pettorosse e
Alfredo Navarrine, 1925), Milonguera (José María Aguilar, 1925), Pompas de jabón (Roberto
Goyheneche e Enrique Cadícamo, 1925) e Mano cruel (Carmelo Mutarelli e Armando Tagini,
1928).
O mais antigo desses tangos encontrado por nós é Maldito tango, de 1916, com
música de Osmán Pérez Freire e letra de Luis Roldán, no qual a locutora personagem fala
como se “perdeu” ao ser seduzida por um homem e pelo tango, história que se repete em
vários dos outros selecionados:
La culpa fue de aquel maldito tango/ que mi galán enseñóme a bailar/ y que
después, hundiéndome en el fango,/ me dio a entender que me iba a
abandonar. (Maldito tango)
Fuiste papusa del fango/ y las delicias de un tango/te arrastraron del bulín.
(Flor de fango)
188
Pero en las sombras acechaba el vil ladrón/ que ajó tu encanto juvenil con
mano cruel, /cedió tu oído a sus palabras de pasión/ y abandonaste para
siempre el barrio aquel. (Mano cruel)
Te declaraste Milonga fina/ cuando te fuiste con aquel gil. (Milonga fina)
Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones,/ te engrupieron los otarios, las
amigas y el gavión. (Mano a mano)
Com exceção de Maldito tango e De mi barrio, todos os demais tangos deste tipo que
encontramos têm locutores masculinos que se dirigem a uma alocutária personagem feminina
ou que falam sobre uma personagem feminina. Esses locutores, que algumas ocupam também
o lugar de personagem, assumem uma postura demiúrgica muito semelhante à das que vimos
em vários dos tangos-canção que tratavam do compadrito. Eles conhecem o passado das
personagens, descrevem seu presente e muitas vezes determinam seu futuro, no qual a falsa
alegria do presente se desvanecerá, sendo a verdade em alguns casos descrita como refletida
na decadência do corpo:
¿Te acordás, Milonguita? Vos eras/ la pebeta más linda 'e Chiclana.
(Milonguita)
Yo recuerdo, no tenías casi nada que ponerte,/ hoy usas ajuar de seda con
rositas rococó. (Margot)
Mina que fue en otro tiempo/ la más papa milonguera/ y en esas noches
tangueras/ fue la reina del festín./ Hoy no tiene pa' ponerse/ ni zapatos ni
vestidos,/ anda enferma y el amigo/ no aportó para el bulín. (El motivo)
El "mishé" que te mima con sus morlacos/ el día menos pensado se aburrirá/
y entonces como tantas flores de fango,/ irás por esas calles a mendigar...
(Pompas de jabón)
Como esa música domina/ con su cadencia que fascina,/ fui entonces a la
cocaína/ mi consuelo a buscar. (Maldito tango)
Milonguita,/ los hombres te han hecho mal/ y hoy darías toda tu alma/ por
vestirte de percal. […] Y entre el vino y el último tango/ p'al cotorro te saca
un bacán.../ ¡Ay, qué sola, Estercita, te sientes!/ Si llorás...¡dicen que es el
champán! (Milonguita)
Cuántas noches fatídicas de vicio/ tus ilusiones dulces de mujer,/ como las
rosas de una loca orgía/ les deshojaste en el cabaret./ […] Al fingir
carcajadas de gozo/ ante el oro fugaz del champán,/ reprimías adentro del
pecho/ un deseo tenaz de llorar. (Zorro gris)
Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros,/ sean una larga
fila de riquezas y placer. (Mano a mano)
E, como nos locutores dos tangos-canção sobre compadritos, o presente e o futuro são
carregados de tristeza devido a um “erro” cometido no passado pelas personagens. E esse
“erro” se deve não apenas a se deixar seduzir, mas especialmente, semelhantemente ao que
vimos em alguns dos tangos-canção sobre compadritos, à negação de sua origem arrabalera
ou do amor “de verdade”, bem como à de sua família que é, na maioria das vezes,
representada apenas pela mãe, como também ocorria nos tangos sobre compadritos. Enfim, a
negação do que se é no interior na busca de aparentar o que não se é:
Ahora vas con los otarios a pasarla de bacana/ a un lujoso reservado del
Petit o del Julien,/ y tu vieja, ¡pobre vieja! lava toda la semana/ pa' poder
parar la olla, con pobreza franciscana,/ en el triste conventillo alumbrado a
kerosén. (Margot)
190
¡Pobre paica arrabalera/ que quedó sin corazón! (El motivo)
Sin embargo no sentías/ ansias de una vida nueva,/ para tus viejitos eras/
toda su tranquilidad. (Los dopados)
82
Destaquemos que em La Maleva se instaura uma típica personagem milonguita que abandona o bairro e a
família em busca dos falsos prazeres proporcionados pela vida do cabaré. No entanto, este tango apresenta a
peculiaridade dessa personagem se arrepender e voltar às suas origens, ainda que se mencione a possibilidade de
uma “recaída”. Este foi o único tango de outsiders “regenerados” que encontramos, tema que por sua vez é
altamente comum nos sambas, conforme veremos.
191
11. Conclusões preliminares
Expondo algumas conclusões preliminares com relação ao que foi descrito neste
capítulo, mediante o percurso que realizamos, observamos uma série de mudanças sofridas
pelos personagens outsiders caracterizados nos tangos do período estudado. Vimos que nos
primeiros tangos cupleteros, os compadritos eram caracterizados a partir de uma perspectiva
predominantemente positiva, a despeito de sua postura sumamente marginal. Observamos que
foram os personagens marginais descritos nesses primeiros tangos os quais serviram de ponto
de partida para a definição do “verdadeiro” compadrito do tango-canção. Nesse primeiro
momento, esses personagens se plasmavam como locutores hedonistas que falavam sobre si
mesmos para seus iguais. Já nos tangos-canção, em um processo iniciado em Matasano, e que
depois vai se agudizando, o compadrito vai se entristecendo e se cindindo entre o exterior e o
interior. Concomitantemente, ele vai gradativamente perdendo a autonomia no tocante à voz
ao passo que são deslocados da instância de locutores personagens à de alocutários
personagens e por fim apenas à de personagens. Nesse processo, o discurso passa a ser
organizado por locutores de caráter demiúrgico e suas qualidades malevas vão sendo postas
em cena a partir de uma perspectiva crítica. Como parte dessa mudança está a alteração do
tempo enunciado, que deixa de ser o presente encontrado no tango cupletero, e vai para o
passado. Isso se relaciona também com o desaparecimento enunciado dessa figura que é
descrita como pertencente a um passado idealizado, assim como é idealizado o próprio
compadrito. Esse compadrito idealizado continua a ser visto predominantemente desde uma
perspectiva positiva. Encontramos também tangos nos quais a identidade maleva de
personagens era posta em dúvida com base na presença ou não de determinadas
características, ou ainda outros que enunciavam a mudança do compadrito. Já quando as
figuras outsiders passam a ser vistas negativamente, elas deixam de receber o nome de
compadrito ou seus equivalentes, passando a ser chamadas, por exemplo, de haraganes ou
fanfarrones.
Quanto às figuras femininas, as milonguitas, conforme apontamos há pouco,
apresentam vários aspectos em comum com os compadritos. Também encontramos aquelas
nostálgicas de um compadrito idealizado que não existe mais, como vimos em Guapo sin
grupo e Mama, yo quiero un novio, que, juntamente com Mi papito, eram caracterizadas
como infantilizadas. Já em tangos como ¡Qué calamidad!, encontramos locutoras
personagens que também têm caráter demiúrgico e que criticam a postura do homem que não
se enquadra no ideal de cidadão. Em Pipistrela localizamos um tipo semelhante de crítica,
192
nesse caso mais relacionado ao imigrante não argentinizado, conforme os projetos de cidadão
ideal apregoado pelo Estado argentino.
193
CAPÍTULO 8
OS MARGINAIS SOCIAIS NAS LETRAS DE SAMBA
195
como código poético que a malandragem se afirma no cancioneiro popular, é
também como regra de saber-viver. O resultado foi que a malandragem se
tornou a temática predileta do compositor popular, declaram Vasconcelos e
Suzuki (1986). Com o tempo, a voz do malandro passou a confundir-se com
a voz do compositor popular, formando uma só voz, e a malandragem
tornou-se sinônimo de samba, convergindo para uma única identidade
cultural.
197
nacionalismo pós-guerra; por outro lado, ela viria da valorização de manifestações culturais
consideradas “exóticas” em Paris, o que, em virtude do prestígio da cultura francesa no Brasil,
teria influenciado a busca por nossas “raízes populares”. O autor considera que nesse
movimento também interveio “a revalorização do trabalhador nacional ocorrida nesta época,
em virtude da decepção com o imigrante europeu que se pode verificar neste período”
(ibidem, p. 66).
Outro aspecto interessante apontado por Gomes (ibidem, p. 61) é que nas obras de
teatro que ele analisa:
...não é apenas um único malandro que aparece como objeto destes textos.
Observando com cuidado, pode-se notar que astúcia, esperteza, violência,
compulsão à jogatina e fuga do trabalho são elementos sempre presentes nas
diversas construções do malandro, mas em doses muito variadas, permitindo
que este tipo, mantendo suas características básicas, possa ser utilizado para
fins diversos e mesmo opostos entre si.
Nesse sentido, Dealtry (2009, p. 71), ao tratar sobre o malandro das letras de samba
compostas na Era Vargas e alvo de censura oficial ou velada, diz que deste é selecionado o
que seria:
...“interessante” à formação da cultura carioca e, por metonímia, da brasileira
e “esquecem-se” ou “reprimem-se” os elementos dissonantes. Certos
aspectos da malandragem tornam-se produtivos, no calor da hora, em que se
enseja construir uma nova representação do brasileiro: vindo das classes
populares, miscigenado, capaz de superar a adversidade por meio da
inteligência e da esperteza, sedutor, criativo e – por que não? –, até certo
ponto, rebelde, à imagem dos revolucionários de 30.
O malandro é um tipo que se propõe muito bem a essas adaptações, pois é inerente a
ele justamente o característico “trocar de máscara para manter sua capacidade de enganar o
outro” (ibidem, p. 39). Ademais, parece envolver o malandro um fenômeno paralelo ao que
vimos na Parte 2 com relação ao samba que foi se plasmando como a voz do morro, da
cidade, do Rio de Janeiro e do Brasil. No entanto, destaquemos que, embora o malandro dos
sambas seja o que Dealtry chama de “malandro ideal”, como vimos, ele se inscreve na
discursividade brasileira numa linhagem já instaurada nas narrativas populares do personagem
Pedro Malasarte e na literatura nas obras de Gregório de Matos, em Memórias de um sargento
de milícias, Macunaíma e Serafim Ponte Grande. Além disso, conforme discutido, a lógica
malandra é associada à própria organização da sociedade brasileira, bem como ao caráter de
seu povo. Ou seja, o malandro tão fortemente associado ao samba e a seus compositores, se
198
vincula à imagem do próprio país, o que julgamos que certamente ajudou a impulsionar a
associação entre samba e nacionalidade.
Vejamos a seguir como essas discussões podem contribuir para a análise dos sambas
selecionados.
2. Que malandro?
Vimos na Parte 2 desta tese, mediante a análise de A favela vai abaixo, de Sinhô,
Batente, de Almirante, e Coisas nossas, de Noel Rosa, que dentro das próprias letras se
plasmava um debate acerca da origem topográfica do samba, topografia essa que se associava
à procedência dos que habitavam distintas regiões da cidade do Rio de Janeiro e mesmo do
Brasil. Observamos que as letras denotavam a consciência por parte dos músicos de que havia
dois diferentes estilos de samba sendo compostos no final da década de 1920 e início da de
1930. Por um lado, encontrava-se aquele praticado pelo grupo associado a Sinhô, aos
migrantes baianos e a seus descentes, vinculado também aos bairros cariocas onde esses
habitavam, como a Saúde e a Cidade Nova. Como vimos, esse estilo se vinculava ao samba de
cunho mais rural e folclórico do Recôncavo baiano, além de seu ritmo se assemelhar ao do
maxixe, conforme o que Sandroni (2001) chama de “paradigma do tresillo”. Por outro lado,
ao fim da década de 1920 foi surgindo outro estilo executado por músicos como Wilson
Batista, Bide e Ismael Silva, grupo relacionado principalmente ao bairro carioca do Estácio,
mas também a outros, como a Vila Isabel de Noel Rosa. Como vimos, além dessas questões
topográficas, este estilo também se diferenciava musicalmente daquele, em função de sua
distinta divisão rítmica e dos instrumentos empregados. Tematicamente, as letras deste estilo
se associavam mais a questões urbanas que as daquele; porém, certamente o aspecto que mais
interessa neste capítulo é a estreita vinculação que vai sendo nelas criada entre o samba e o
malandro. Essa relação já se esboçava na primeira fase do samba, mas vai se fortalecer e se
estabelecer na segunda, ao ponto de se criar uma forte associação entre esse gênero e esse
personagem.
Nesse sentido, atentemos à letra do samba Foram-se os malandros de Donga, gravado
pelo dueto formado por Francisco Alves e Gastão Formenti em 1928, versão com a que
lidaremos aqui:
[refrão:] [2 vezes:]
Minha casa foi abaixo
Meu cachorro se perdeu
A mulher que eu mais amava
De desgosto já morreu
199
Os malandros da Favela
Não têm mais onde morar
Foram um pra Cascadura
Outros para a Circular
Coitadinhos dos malandros
Em que aperto vão ficar
Com saudades da Favela
Todos eles vão chorar
[refrão:] (2 vezes)
Os malandros de Mangueira
Que vivem da jogatina
São metidos a valentões
Mas vão ter a mesma sina
Mas eu hei de me rir muito
Quando a Justiça for lá
Hei de ver muitos malandros
A correr, a se mudar.
Esta música é do mesmo autor de Pelo telefone, o qual, conforme já vimos na Parte 1
desta tese, é considerado o primeiro samba registrado. Donga, filho da tia baiana Amélia e
morador da Cidade Nova, é associado ao grupo que praticava o estilo antigo de samba.
Quando escutamos a mencionada gravação, notamos que ele se aproxima musicalmente do
maxixe e tem ritmo acelerado. Quanto à letra, vemos que, ao modo dos sambas de roda, não
há uma associação temática direta entre refrão e estrofes. Isso porque, embora refrão e
estrofes dissertem sobre a perda de moradias, no refrão um locutor personagem fala sobre si
mesmo, e nas estrofes ele se dedica a dar sua opinião acerca das consequências da derrubada
do Morro da Favela e da possibilidade de que algo semelhante venha a acontecer com as casas
do morro da Mangueira. Ou seja, nesse samba também há referências ao episódio tratado em
A favela vai abaixo, mas não se limitando a esse evento, já que focaliza também outro espaço.
Na verdade, como bem indica o seu título, o foco desta letra não é exatamente o que
aconteceu ou pode vir a acontecer, mas um grupo específico que será ou pode chegar a ser
afetado por esses eventos: os malandros da Mangueira.
Na primeira estrofe, o locutor personagem se dedica a descrever o destino que terão os
malandros da Favela que não teriam mais onde morar e teriam que se espalhar por outros
bairros da cidade. Nesta letra, diferentemente do que ocorria no samba de Sinhô, não se
menciona o motivo pelo qual os malandros teriam que sair desse local, o que denota que a
derrubada da Favela era de conhecimento público. Nessa parte, também se fala sobre o
sofrimento que a saída causaria nos malandros pelas saudades que sentiriam. Esses
200
personagens são descritos como “coitadinhos”, o que poderia ser interpretado como um
enunciado irônico. Contudo, não encontramos na interpretação de Francisco Alves e Gastão
Formenti qualquer traço de ironia. De qualquer maneira, o que vemos é que o abandono de
um lugar e a necessidade de ter que se adaptar a outro é colocado como algo ruim, como a
dispersão de um grupo.
Na segunda estrofe, fala-se sobre a possibilidade de que o mesmo aconteça aos
malandros da Mangueira. Os dois primeiros versos são descritivos e caracterizam esses
personagens como pessoas que “vivem da jogatina” e que são “metidos a valentões”. Assim,
primeiramente, esses malandros não trabalham, já que vivem do jogo. Além disso, são
“metidos a valentões”, ou seja, eles não são verdadeiramente valentes, mas apenas se passam
por. Ademais, o adjetivo “valente” no aumentativo, conforme indica a entrada dessa palavra
na versão digital do Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, tem valor irônico e
pejorativo e indica “que ou quem é dado a bravatas, vive alardeando ser mais valente do que
realmente é; fanfarrão”. Já o terceiro e o quarto versos se iniciam com a adversativa “mas”,
indicando, pois, que algo que se contrapõe ao mencionado anteriormente será dito. No
terceiro, diz-se que estes malandros terão a mesma “sina” dos da Favela: a perda de suas
casas. E no quarto, o locutor personagem afirma que ele viria a “rir muito” caso isso viesse a
acontecer. Enquanto na primeira estrofe não se mencionava um causador da saída dos
malandros, no quinto verso da segunda estrofe é nomeada a “justiça” como agente da possível
“sina” que também teriam os malandros da Mangueira. Logo, na última estrofe, o locutor
personagem não apresenta qualquer compaixão pelos personagens, mas alegria pelo seu
possível futuro. Como esta parte se inicia com dois versos de descrição dos personagens
seguidos por dois iniciados por uma conjunção adversativa, denota-se que as mencionadas
características são tidas como negativas pelo locutor personagem. Ademais, a menção à
justiça, posta aqui como um aparelho repressor do Estado, deixa claro que os malandros dessa
segunda estrofe não se encaixam dentro das normas da lei estatal.
Observando apenas a segunda estrofe, suporíamos, pois, que o locutor comparte o
ponto de vista disciplinador do Estado, sendo contrário à postura marginal dos malandros. No
entanto, essa perspectiva não se aplica a qualquer malandro. Vimos na primeira estrofe que o
locutor personagem se mostrava sensível ao sofrimento dos malandros da Favela. Além disso,
no refrão o locutor personagem afirmava que também ele havia sofrido reveses em função de
a sua casa ter ido abaixo. Como em toda a letra os únicos nomeados como atingidos pela
derrubada das casas são os malandros, se supõe que apenas esses viviam nos mencionados
201
espaços. De sorte que concluímos que também o locutor personagem é um malandro, mas não
um malandro como os da Mangueira. Ele seria como os da Favela, com os quais se identifica.
Assim, esta letra estabelece a existência de mais de um tipo de malandro. Ou ainda, que
existem os malandros e os “metidos a” malandro.
Como se vê, esse samba apresenta pontos em comum com A favela vai abaixo que vão
além da menção à derrubada das habitações do Morro da Favela. Em ambos, estabelece-se
uma contraposição entre os que são da Favela, com os quais se identifica o locutor
personagem, e os que são de outros bairros – naquele caso, o Salgueiro, Querosene e Estácio,
e neste, a Mangueira. No samba de Sinhô, o locutor personagem se dizia malandro (“nós da
malandragem”), o que reforça a hipótese de que o locutor personagem deste samba de Donga
também se identifique como malandro. No Capítulo 4 concluímos que, além de uma
contraposição entre morro e cidade, os sambas analisados mostravam um contraste entre os
músicos pertencentes ao samba do estilo antigo e os do novo, oposição essa que se estendia à
topografia. Assim como nas letras trabalhadas naquele capítulo se discutia qual era o
“verdadeiro samba”, vemos nesta letra de Donga que a discussão também abarca a definição
do “verdadeiro malandro”.
Sobre a relação entre morro, samba e malandro, recorramos a Cláudia Matos (1982).
A autora aponta que o samba se desenvolveu “paralelamente à criação e ao crescimento das
favelas, que vieram a ser uma espécie de refúgio dos sambistas e do samba” (ibidem, p. 28). A
pesquisadora se embasou para chegar a essa afirmação em depoimentos dados por músicos
como João da Baiana: “O samba saiu da cidade. Nós fugíamos da polícia e íamos para os
morros fazer samba [...] Mas o samba não nasceu no morro, nós é que o levávamos para fugir
da polícia que nos perseguia” (apud MATOS, 1982, p. 28). De acordo com Matos (ibidem),
essa perseguição se devia à associação estabelecida entre samba, negros e desordem,
vinculação que vai se tornando complexa à medida que o samba vai sendo incorporado pelos
meios de comunicação em massa. Mas não nos esqueçamos de que em meados da década de
1920, ainda que grande parte dos compositores fosse formada por negros ou mulatos, como
Ismael Silva, Donga ou Sinhô, a maioria dos intérpretes era composta por brancos, como
Francisco Alves, Mário Reis, Carmen Miranda ou Marília Batista.
De fato, o que vemos na letra de Donga é que o morro da Mangueira é um espaço
onde a justiça não se faz presente e quando isso acontece é para desestabilizá-lo. Ou seja,
parece que aqui, como no samba de Sinhô, também se instaura uma dicotomia entre a cidade,
lugar dos detentores da lei, e o morro, espaço dos sambistas e dos malandros. Porém, o que
202
mostra Foram-se os malandros é que essa associação não se dá entre qualquer morro e
qualquer malandro, mas entre o morro da Mangueira e os seus malandros que “vivem da
jogatina e são metidos a valentões”. Mas como seria, então, na perspectiva dos enunciadores
desses sambas, o verdadeiro malandro? Nesse sentido, observemos a seguinte afirmação de
Sandroni (2001, p. 168):
[refrão:] [2 vezes:]
Mas o batuque na cozinha a sinhá não quer
Por causa do batuque eu queimei meu pé
[refrão:] [2 vezes:]
[refrão:] [2 vezes:]
Na primeira estrofe, o locutor personagem afirma que não mora em casa de cômodos,
não porque tenha medo, mas por conta das confusões que acontecem nesse tipo de habitações
em virtude de os moradores dividirem a mesma cozinha, afirmação que supõe que se tratava
de lugares que proporcionavam algum tipo de perigo. O locutor personagem conta algumas
dessas desavenças na segunda estrofe, narrando na terceira e quarta uma na qual ele próprio se
envolveu. Nessas duas últimas estrofes, como no samba de Donga, temos a instauração da
ação da polícia como um aparelho repressivo do Estado. Atentemos que também a presença
da “sinhá” no refrão, tendo em vista o longo período de escravidão em nosso país, e o fato de
esse samba ter sido composto não muito tempo depois da abolição da escravatura, podem ser
associados com os aparelhos repressivos. Isso pois a “sinhá” é colocada como uma figura que
controla e proíbe. Como nas estrofes se fará presente o aparelho repressivo da polícia, a
“sinhá” estabeleceria, pois, uma ligação temática entre essas duas partes da letra.
O locutor personagem é identificado pelo comissário como malandro em função de
sua pretensa origem: a casa de cômodos “da tal Inês”. E como morador desse tipo de
204
habitação, ele é imediatamente classificado pelo delegado como malandro e, portanto,
marginal. Logo, indiscutivelmente deveria ser preso.
Vimos na Parte 1 deste trabalho que no fim do século XIX e início do XX, a então
capital federal brasileira havia experimentado um grande aumento populacional decorrente da
chegada de migrantes, grupo em grande medida formado por ex-escravos libertos advindos
especialmente do Nordeste do país, bem como de imigrantes vindos de diferentes partes do
mundo. Como consequência desse adensamento populacional, a moradia passou a fazer parte
não apenas da pauta urbanística, mas também da do saneamento da cidade. Os casarões do
centro da capital eram onde se concentrava a maior parte da população pobre, onde se
formavam os famosos e temidos cortiços ou casas de cômodos84, como a da tal Inês da letra.
Conforme vimos anteriormente, a política de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro
levada a cabo no início do século XX tinha o intuito de equipará-la às cidades europeias,
tendo como especial modelo as reformas realizadas em Paris. Um dos principais objetivos
dessa política era justamente a derrubada dos cortiços instalados no centro da cidade. Essas
habitações eram tidas não apenas como grandes focos de epidemias das doenças que
assolavam então a capital federal, mas também de dissolução moral, como podemos observar
no trecho deste discurso político proferido em 1887 (apud MORAIS, 2010, p. 5):
Falando das habitações, é forçoso atender para estas sentinas sociais a que a
linguagem do povo apelidou de cortiço. Todos sabem o que é um cortiço.
[...] No cortiço acha-se de tudo: o mendigo que atravessa as ruas como
monturo ambulante; a meretriz impudica, que se compraz em degradar o
corpo e alma, os tipos de todos os vícios e até [...] o representante do
trabalho.
Maria Helena de Souza Patto (1999) aponta que essa política urbanística acabou por
expulsar boa parte dessa população pobre que habitava o centro da cidade para terrenos que
não despertavam interesses imobiliários, como pântanos, margens de rios, subúrbios ou
morros. A autora destaca que, durante a República Velha, foi incumbida à polícia uma série
de deveres para a imposição da nova ordem almejada pelo Estado no Rio de Janeiro, cidade
que deveria servir de modelo para o restante do país. Em nome de medidas urbanísticas e
higiênicas, novas proibições foram estabelecidas e a pobreza passou a ser associada com
vícios como o alcoolismo, a promiscuidade sexual, a baderna, o crime e a vadiagem. Esta
84
Segundo informações recolhidas por Danielle Crespo de Morais (2010, p. 4), no fim do século XIX “as
freguesias centrais de São José, Sacramento e Santa Rita já contavam com 214 estalagens, num total de 4.401
quartos e 8.586 habitantes. A freguesia de Sant’Anna tinha, sozinha, 329 estalagens, 4.949 quartos e 13.055
habitantes”.
205
última, por certo, era uma das principais razões alegadas como causa das detenções realizadas
pela polícia em um país que tinha extinguido havia pouco o tráfico e a escravidão de
africanos. Assim, a maior parte dos que se encontravam desempregados ou em subempregos
eram negros ou mulatos. Patto (1999, p. 175) destaca que no Código Penal de 1890 havia um
capítulo dedicado a “Vadios e Capoeiras”, cujo Artigo 402 criminalizava a capoeiragem, além
de que colocava essas duas figuras em um mesmo nível. Ora, como discutimos na Parte 1
desta tese, o samba, especialmente em seu início, esteve intimamente vinculado à prática da
capoeira, de modo que essa lei acabava por atingir também os que o tocavam. Ademais, como
bem salienta Patto (loc cit.), essa criminalização se constituía como uma perseguição racial
legalizada, posto que os praticantes dessa atividade eram, em sua maioria, negros. A autora
também destaca importantes questões sobre as nomenclaturas empregadas nos relatórios
policiais:
Frente a esse cenário, não é de se admirar que, alguém diante de um agente da polícia,
como era no caso do locutor personagem de Batuque na cozinha, não quisesse ser identificado
como morador de uma casa de cômodos. De fato, o que vemos na letra de João da Baiana é a
argumentação do locutor personagem que se declara não morador desse espaço, e assim
sendo, não ser configurado como um “vadio”. O locutor personagem diz ter inclusive
condições de pagar sua fiança e, portanto, não compartilhar a cela com o homem com quem
havia brigado, este sim, a seu ver, um “malandrão”. No entanto, o motivo alegado pelo
locutor personagem para a sua presença na casa foi o de pegar seu violão que estava
empenhado com um personagem chamado Salomão, nome e atividade que podemos
relacionar a imigrantes de origem judia ou árabe, 85 o que pode indicar a presença também de
imigrantes pobres nessas moradias. Ora, o violão é um instrumento intrinsecamente
85
Este trecho nos fez recordar o samba Quem dá mais? (1930) de Noel Rosa no qual um violão “que toca em
falsete/ que só tem um braço, fundo e cavalete” é arrematado por um judeu “pra vendê-lo pelo dobro no museu”.
206
relacionado ao malandro,86 além do que, o fato de estar empenhado também indica
descontrole financeiro, outra “característica malandra”. Todavia, nessa letra, o locutor
personagem busca de certa forma se apropriar do discurso dos agentes repressivos para se
safar da prisão. Ao recorrer ao seu lugar de cidadão, demonstra a consciência de, como tal,
possuir direitos que deveriam ser respeitados. Nesse sentido, tragamos à baila o trabalho de
DaMatta (1997), o qual encontra dois tipos de categorias nas sociedades. Por um lado,
existiria a do indivíduo, relacionada ao cidadão nos Estados nacionais, com igualdade de
direitos e possibilidade de escolha, bem como de caráter impessoal. Por outro, existiria a de
pessoa, de caráter complementar e hierarquizante, mais relacionada às sociedades tribais,
onde não se tem a possibilidade de escolha do espaço ocupado. O sociólogo afirma que todas
as sociedades costumam apresentar ambas as categorias, mas com predominância de uma
delas. No caso da brasileira, segundo ele, há a predominância da pessoa sobre o indivíduo,
predominância essa concretizada, dentre outras coisas, pela expressão “você sabe com quem
está falando?”, e pelo “jeitinho brasileiro”. Porém, DaMatta afirma que em nossa sociedade o
“indivíduo entra em cena todas as vezes em que estamos diante da autoridade impessoal que
representa a lei universalizante, a ser aplicada para todos” (ibidem, p.236), conforme
encontramos no samba de João da Baiana. Em nosso corpus, localizamos outras menções a
intervenções de aparelhos repressivos do Estado em sambas compostos no estilo novo,87
como por exemplo:
“A polícia em toda a zona/ Proibiu a batucada/ Eu vou pra Vila/ Onde a
polícia é camarada”. (Eu vou pra Vila, Noel Rosa, 1930)
“Fui processado por andar na vadiagem/ Que se dane! Que se dane!/ Mas me
soltaram pelo meio da viagem/ Que se dane! Que se dane!”. (Que se dane,
Noel Rosa, 1931)
“Mas esta vida/ Não há quem me faça deixar/ Por falares tanto/ A polícia
quer saber/ Se eu dou meu dinheiro todo a você”. (Nem é bom falar, Ismael
Silva, Nilton Bastos, Francisco Alves e Noel Rosa, 1931)
“Dez vezes por dia a delegacia/ Mandava um soldado prender a Maria/ Mas
quando se via na frente do praça/ Maria sumia tal qual a fumaça [...] Foi
presa em flagrante roubando um baralho/ Não faz mais conflito/Está no
distrito lavando o assoalho”. (Maria Fumaça, Noel Rosa, 1936)
86
Sandroni (2001, p. 157-159) levanta menções a personagens classificados como malandros, vadios ou
capadócios em romances brasileiros da segunda metade do século XIX, nos quais esses personagens eram
caracterizados justamente por sua associação ao violão, à cachaça e à desordem.
87
Encontramos menção à polícia em algumas das gravações de Pelo telefone, mas não na primeira, gravada por
Baiano em 1917, ou mesmo na segunda, gravada por Zé da Zilda em 1938. Portanto, não consideraremos aqui
este caso. Para maiores informações sobre esse samba, ver o primeiro capítulo de A construção do samba, de
Jorge Caldeira (2007).
207
Esses trechos denotam a vinculação entre samba e “vadiagem”, bem como a repressão
que sofria a “batucada”, mesmo já entrada a década de 1930, quando o samba já ocupava um
lugar de destaque na indústria cultural brasileira. Vemos no trecho de Eu vou pra Vila que a
relação entre sambista e polícia não era linear, pois a da Vila Isabel era “camarada”, o que
supõe traços de clientelismo. Nesse sentido, como aponta Zaluar (1998, p.280), a associação
estabelecida entre sambistas e membros da classe política ou da elite brasileira era bastante
estreita, a ponto de muitos músicos, como Ismael Silva, Geraldo Pereira ou Heitor dos
Prazeres, terem conseguido empregos em decorrência de sua amizade com membros dessas
classes. Ocorrida à época da República Velha, acreditamos que um dos mais emblemáticos
exemplos dessa relação é a célebre história do pandeiro de João da Baiana, conforme conta o
próprio no trecho transcrito a seguir (apud MOURA, 1995, p. 115):
Esse depoimento demonstra que havia perseguição por parte da polícia com relação
àqueles que praticavam o samba. Donga afirmou que durante as festa na Penha, mencionada
também na citação anterior de João da Baiana, a polícia costumava arrebatar os pandeiros
“por medida de precaução, quando por falta de sorte dos sambistas não estava de serviço na
Penha o piquete da cavalaria do 1º ou 9º Regimentos da referida arma do nosso Exército
brasileiro, que sempre nos protegeu” (apud MOURA, 1999, p.159). Essa afirmação de Donga
e a anterior, de João da Baiana, demonstram não só a ação da polícia contra os sambistas,
como também o clientelismo.
Nesse sentido, conforme aponta Tinhorão (2005, pp. 108-132), recordemos que as
bandas militares, formadas após a chegada da família real ao Rio de Janeiro, desempenharam
um importante papel no século XIX e início do XX na difusão da música popular composta
então, uma vez que maxixes e tangos brasileiros faziam parte do seu repertório tocado em
coretos, festas religiosas e carnavalescas. Essas se constituíam como espaços nos quais
músicos advindos de classes baixas e de origem africana encontravam emprego. Era o caso,
por exemplo, do pai de Heitor dos Prazeres que era marceneiro, mas também tocava nas
bandas da Polícia Militar e a Guarda Nacional. Tinhorão (2009, p.111) assinala que aqueles
208
que faziam parte de uma banda militar atuavam somente como músicos, sendo dispensados
dos demais afazeres militares. Ademais, isso era motivo de certo prestígio social, o qual era
empregado para desculpar os participantes de infrações graves que viessem a cometer; mais
um sintoma do “jeitinho brasileiro”.
De todos os modos, acreditamos que em Batuque na cozinha ocorre algo semelhante
ao visto em Foram-se os malandros: o locutor personagem também é malandro, mas um
malandro que se contrapõe a outro tipo de malandro associado a determinado espaço com o
qual o locutor personagem diz não se identificar. Ademais, não podemos deixar de chamar a
atenção para o fato de que o locutor personagem diz que é do Nordeste do país, região à qual,
conforme já discutimos nesta tese, são vinculados muitos dos sambistas do estilo antigo.
Dessa forma, instauram-se novamente questões de topografia atreladas não apenas à definição
do samba, mas também à do malandro. De sorte que o malandro do estilo antigo – que muito
embora compartilhe características com o do estilo novo, como tocar violão e ser identificado
pela polícia como tal – se enuncia como diferente. Mais que isso, além das questões rítmicas
ou pela intensidade da presença do malandro nas letras, o samba do estilo novo se diferencia
do antigo pela clara identificação enunciada do locutor dessas letras com esse personagem,
seja para exaltar sua postura, seja para renegá-la, 88 conforme veremos nos subcapítulos
subsequentes.
A maior parte dos sambas que encontramos onde o malandro se faz presente foi
produzida pelos sambistas do Estácio e se concentram entre os anos de 1928 e 1936. É claro
que o malandro continuou presente nas letras de samba compostas depois de 1936, mas foi no
mencionado período onde encontramos mais letras com referências a esse personagem.
Destaquemos que, mesmo entre membros do “estilo novo”, eram constantes as discussões
sobre o que é ser malandro, cujo exemplo mais emblemático foi certamente a discussão
travada por meio de letras de samba entre Wilson Batista e Noel Rosa.89 No entanto, o que
estamos constatando é que a grande maioria das letras compostas no mencionado período
possuem locutores personagens que dizem identificar-se com essa figura, falando, pois, sobre
88
Como demonstração da consciência dessa diferenciação, podemos citar a já famosa entrevista dada por Sinhô
ao jornal Diário Carioca em janeiro de 1930:
“A evolução do samba! Com franqueza, eu não sei se ao que ora se observa, devemos chamar evolução. Repare
bem as músicas deste ano. Os seus autores, querendo introduzir novidades ou embelezá-las, fogem por completo
ao ritmo do samba. O samba, meu caro amigo, tem a sua toada e não pode fugir dela. Os modernistas, porém,
escrevem umas coisas muito parecidas com marcha e dizem ‘samba’. E lá vem sempre a mesma coisa: ‘Mulher!
Mulher! Vou deixar a malandragem’. ‘A malandragem eu deixei’. ‘Nossa Senhora da Penha’. ‘Nosso Senhor do
Bonfim’. Enfim, não fogem disso.” (apud SANDRONI, 2001, p. 167)
89
Não trataremos aqui sobre essa controvérsia. Para mais informações sobre o tema, sugerimos a leitura de Noel
Rosa, de costas para o mar, de Jorge Caldeira (2007).
209
si mesmos, ou sobre sua relação com seus pares. Encontramos também mulheres que falam
sobre suas relações amorosas com personagens malandros. Assim, do “acobertamento” ou
“limitação” da condição malandra vistas em Foram-se os malandros e Batuque na cozinha,
passa-se, por volta de 1928, à sua ostentação.
3. Escola de malandro
Como vimos no subcapítulo anterior, além das discussões acerca de qual seria o
verdadeiro samba, também existiam aquelas sobre o que seria o verdadeiro malandro. Nesse
sentido, observemos a letra de Escola de malandro de Ismael Silva, Noel Rosa e Orlando Luis
Machado, de 1932:
[refrão:] [2 vezes]
A escola do malandro
É fingir que sabe amar
Sem elas perceberem
Para não estrilar...
Fingindo é que se leva vantagem
Isso, sim, que é malandragem
(Quá, quá, quá, quá...)
[-Isso é conversa pra doutor?]
[refrão:] [2 vezes]
Oi, a nega me deu dinheiro
Pra comprar sapato branco,
A venda estava perto,
Comprei um par de tamanco.
[refrão:] [2 vezes]
210
Este samba foi interpretado pelo dueto formado por Ismael Silva e Noel Rosa. Eles
cantavam juntos o refrão, mas dividiam entre cada um deles as estrofes, instaurando um
diálogo entre diferentes locutores. Dessa forma, concluímos que se plasma um locutor no
refrão e outros dois diferentes nas estrofes. Ao longo da letra, se busca definir, como bem
denota o seu título, como é um malandro. De acordo com o refrão, que se repete seis vezes na
gravação, a principal qualidade do malandro é “fingir que sabe amar”, é enganar as mulheres
sem que elas se deem conta, para não se zangarem. Por meio do sexto verso, “isso sim que é
malandragem”, há a instauração de um outro enunciador que definiria o malandro de uma
outra forma. Ou seja, é plasmado aqui um diálogo com uma outra voz que caracterizaria o
malandro de uma maneira diferente da que faz o locutor desse samba. Acreditamos que esse é
o mote principal dessa letra, intensificado pelo fato de que esse verso se encontra no refrão.
Nos dois primeiros versos da primeira estrofe, o locutor personagem afirma que,
enquanto houver samba, ele não quer mais trabalhar. Logo, podemos concluir que o locutor
personagem trabalhava antes de que existisse o samba, ou ainda que esse locutor personagem
tira seu sustento do samba. No entanto, nos dois versos seguintes, ele afirma que “a comida
vem do céu/ Jesus Cristo manda dar!”. Esses dois últimos versos aludem ao discurso
religioso, não apenas pela menção a Jesus Cristo, mas também por se remeter à passagem
bíblica sobre o maná.90 Assim, se considerarmos que seu sustento vem da sua atividade como
músico, concluímos que nessa estrofe se estabelece um paralelo entre o samba e o divino,
mais especificamente com o paraíso edênico onde não era necessário trabalhar para
sobreviver. Conforme discutimos anteriormente, o topos do paraíso para se referir ao país é
recorrente na discursividade brasileira, e acreditamos que ele também se faz aqui presente
com relação mais direta ao samba. Recordemos que no momento em que essa música foi
composta, a atuação como músico popular ainda não era vista exatamente como uma
profissão, e o samba, conforme apontam os estudos de Matos (1982), era tido como o espaço
do lúdico e do divertimento em oposição ao do trabalho. Muniz Sodré (apud DEALTRY,
2009, p.72) também aponta que compor e tocar se constituía como uma atividade
intermediária entre trabalho e diversão, sendo o emprego visto como o relacionado aos
serviços braçais.
90
Êxodo 16: 2-4; 31: “2 Toda assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Aarão no deserto.
Disseram-lhes: ‘Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante
das panelas de carne e tínhamos pão em abundância! Vós nos conduzistes a este deserto, para matardes de fome
toda esta multidão’. 4 O Senhor disse a Moisés: ‘Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá
diariamente a porção para cada dia. Pô-lo-ei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas
ordens’ [...] 31 Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente de coentro: era
branco e tinha o sabor de uma torta de mel”. (BÍBLIA, 1995, p. 116)
211
A questão do trabalho se mantém na voz do outro locutor personagem, na segunda
estrofe. Nela, o verbo tomar é empregado com diferentes acepções: ingerir líquido (vinho e
leite), tirar algo de alguém (dinheiro da mulher), fazer uso de um meio de transporte (bonde e
automóvel) e promover a conquista ou a invasão (de Itararé, confrontação à qual nos
referiremos logo depois).91
Julgamos que a primeira acepção mantém um vínculo com a questão da alimentação
mencionada na estrofe anterior, mas também ao consumo de álcool comumente associado ao
samba. No entanto, chama a atenção que a bebida escolhida tenha sido o vinho, já que, em
geral, a bebida relacionada ao samba é a cachaça. É possível que a seleção tenha se dado por
questões métricas ou ainda como outra referência ao discurso religioso, já que o vinho está
estreitamente atrelado aos rituais católicos.
Quanto à segunda acepção, já havíamos visto que no refrão se menciona o ludíbrio da
mulher como a principal característica do verdadeiro malandro. De fato, como veremos mais
adiante nesta tese, é bastante recorrente nas letras de samba o tema do homem que vive à
custa da mulher.
Com relação à terceira acepção, lembremos que, quando analisamos Coisas nossas,
concluímos que a menção ao bonde nessa letra representava o espaço urbano em oposição ao
rural. Também no caso desta canção, pensamos que a menção a esse meio de transporte e ao
automóvel tenha por objetivo acentuar o caráter urbano do samba. Salientemos que o bonde é
um meio de transporte associado à classe baixa, como fica claro, por exemplo, no samba
Bonde São Januário, sobre o qual nos debruçaremos mais adiante, composto por Wilson
Batista e Ataulfo Alves em 1941 (“O bonde São Januário/ Leva mais um operário:/ Sou eu
que vou trabalhar”). Já o automóvel é um meio de transporte vinculado à classe alta e à
ascensão financeira, como vemos em Arranjei outra composta por Dan Malio e Vadico em
1930 (“Tenho automóvel/ Pois também deixei de andar a pé/ Fica chorando que em ti não
faço fé”) e Eu trabalhei de Roberto Roberti e Jorge Faraj de 1941 (“Eu hoje tenho/ Tudo, tudo
que um homem quer/ Tenho dinheiro, automóvel e uma mulher”). Julgamos que a menção a
esses dois diferentes meios de transporte pode denotar que o malandro dessa letra circula
tanto em ambientes de classe alta, como nos de classe baixa.
No último verso da terceira estrofe do samba Escola de malandro, faz-se referência à
batalha de Itararé, um episódio da Revolução de 1930 que levaria Getúlio Vargas à
presidência da República nesse mesmo ano. As tropas revolucionárias haviam saído do Rio
91
Acepções encontradas na entrada “tomar”, na versão online do Grande Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa.
212
Grande do Sul e conquistado os demais estados do Sul. Esperava-se que em Itararé, cidade
paulista localizada na divisa com o estado do Paraná, ocorreria a mais sangrenta das batalhas
de até então. Contudo, foram feitos acordos entre as forças governamentais e revolucionárias
que levaram à destituição do então presidente Washington Luiz (substituído por uma junta
governamental que assumiu a presidência), evitando-se o conflito. Esse episódio tornou-se
ironicamente conhecido como “a batalha que nunca ocorreu”. É, pois, muito significativo que
tenha sido justamente esse episódio o selecionado para fazer parte desse samba. Um dos
episódios mais conhecidos da Revolução ganha relevância nessa composição justamente pela
maneira como foi conduzido: com um “jeitinho brasileiro”. Assim, denota-se nessa
composição que a “escola de malandro” não se restringe apenas aos sambistas, estendendo-se
também à política do país.
Na quarta estrofe, destaca-se a aparência do malandro. Aqui o locutor personagem
afirma que a “nega” lhe deu dinheiro para que ele comprasse sapatos brancos, mas em lugar
disso ele comprou um par de tamancos. Acreditamos que isso possa significar que a mulher
buscava dissociar a aparência de seu companheiro da do malandro de então, ao que o locutor
personagem se esquivou. Mais adiante nos debruçaremos mais detidamente sobre o papel da
mulher no samba desse período.
Na quinta estrofe, o outro locutor personagem estabelece um diálogo com o locutor
personagem da estrofe anterior dizendo que lhe havia passado “perfeitamente o contrário”, do
que se supõe que ele não havia tido uma mulher que lhe pagasse sapatos novos. Completa
afirmando que tinha sido surrado e ganhado um “diploma de otário”, sintagma que nos parece
altamente significativo. Primeiramente, destaquemos que este samba, que tem a palavra
“escola” em seu título, termine falando sobre um diploma, que é, como sabemos, um
documento que se recebe ao se completar um período de estudos, em geral com a função de
comprovante para o mercado de trabalho. Ou seja, o locutor personagem estaria recebendo um
título após haver se dedicado a estudar a malandragem que seria, pois, a sua profissão. Não
obstante, o título que recebe não é o de malandro, mas o do seu oposto, o otário, constituindo-
se, pois, como um enunciado que ironiza a própria malandragem.
Encontramos outros sambas onde a malandragem é relacionada à instituição escolar ou
a uma profissão:
213
“Não tenho medo de bamba/ Na roda de samba/ Eu sou bacharel/ (Sou
bacharel) [...] Quando eu me formei no samba/ Recebi uma medalha/ Eu vou
pra Vila/ Pro samba do chapéu de palha”. (Eu vou pra Vila, Noel Rosa,
1930)
“Sou doutor em samba/ Quero ter o meu anel/ Tenho esse direito/ Como
qualquer bacharel [...] Quero o meu anel depressa/Pra seguir a profissão”.
(Doutor em samba, Custódio Mesquita, 1933)
“Ele disse pra mim/ que está esperando ser presidente/ (tirar patente)/ do
Sindicato dos Inimigos do Batente”. (Inimigo do batente, Wilson Batista e
Germano Augusto, 1939)
Acrescentemos que foi nessa época que surgiu a expressão “escola de samba” para
denominar as agremiações de carnaval. Parece que essa expressão surgiu com a fundação do
bloco “Deixa falar” no bairro do Estácio, em 1928, e que viria a ser considerada a primeira
escola de samba. De acordo com Ismael Silva, autor da letra com que estamos trabalhando e
um dos nomes mais expressivos do grupo do Estácio, essa expressão foi criada por ele próprio
para caracterizar um bloco surgido nesse bairro:
Fui eu. É capaz de você encontrar quem diga o contrário. Mas fui eu, por
causa da escola normal que havia no Estácio. A gente falava assim: “É daqui
que saem os professores”. Havia aquela disputa com Mangueira, Osvaldo
Cruz, Salgueiro, cada um querendo ser melhor. E o pessoal do Estácio dizia:
“Deixa Falar, é daqui que saem os professores”. Daí é que veio a ideia de dar
o nome de Escola de Samba. (DICIONÁRIO Cravo Albin da música popular
brasileira)
214
4. Deus é quem nos dá a sina
Focalizaremos agora o samba O que será de mim, composto por Ismael Silva, Nilton
Bastos e Francisco Alves em 1931 e gravado pelo dueto formado por Francisco Alves e Mario
Reis nesse mesmo ano. Da mesma forma que na gravação de Escola de malandro, O que será
de mim foi organizado como um diálogo entre os dois intérpretes. De acordo com Giron
(2001), as gravações desse dueto, iniciadas com o disco contendo Deixa essa mulher falar e
Quá-quá-quá, gravado em 1930, foram ideia de Francisco Alves, marcando uma inovação na
interpretação de sambas. Segundo o esse pesquisador:
No entanto, como vimos neste capítulo, Francisco Alves já havia cantado em dueto
com Gastão Formenti em 1928, com quem também gravou no mesmo ano Toada sertaneja e
Não posso comer sem molho, antes mesmo de que Mario Reis realizasse sua primeira
gravação92. Porém, essas gravações com Formenti não eram estruturadas como pergunta e
resposta, como em O que será de mim; já no caso de Escola de malandro, que segue estrutura
semelhante à deste, ele só veio a ser feito depois das gravações do dueto de Mario Reis e
Francisco Alves. Esses fatores mostram realmente uma inovação feita por esses autores nesse
sentido. Atentemos à letra de O que será de mim:
[refrão:]
Se eu precisar algum dia
De ir pro batente
Não sei o que será
92
Informações e gravações conseguidas no blog Chiadofone. Disponível em:
http://chiadofone.blogspot.com.br/2010/04/sr-gastao-formenti-e-miss-lucy-campos.html. Acessado em 08 jun.
2012.
215
Pois vivo na malandragem
E vida melhor não há
[Que será de mim?]
[refrão:] [2 vezes:]
[refrão:]
Na gravação em dueto, o refrão é cantado na primeira vez somente por Mario Reis.
Essa parte da letra é iniciada com uma construção condicional eventual, também chamada de
potencial (CASTILHO, 2010; NEVES, 2000). Nesse tipo de construção, caso satisfeita a
condição enunciada, o referente da oração principal é tido como certo. Neves (ibidem) afirma
que as orações condicionais antepostas, como o caso da que apresentamos aqui, instituem
geralmente também um tópico discursivo cuja informação não se compõe como novidade,
mas como “parte do conhecimento partilhado entre o falante e o ouvinte, e, como tal, constitui
uma base selecionada pelo falante para assentar a porção seguinte de seu discurso” (ibidem,
p.834). Assim, a instauração de uma condicional pressupõe um diálogo e, consequentemente,
um interlocutor, bem como a seleção de um tópico entre outros mais. Todavia, a oração
principal “não sei o que será” emprega um verbo no futuro, o que lhe confere um caráter de
possibilidade, de incerteza, caráter esse intensificado por se tratar de uma construção negativa,
combinação que potencializa seu cunho de improbabilidade. O quarto verso é uma oração
causal que expõe o motivo da dúvida expressa no verso anterior, que é viver na malandragem.
216
Já o quinto verso da estrofe qualifica o dito no verso anterior de forma superlativa “vida
melhor não há”. Em resumo, este refrão se constitui como altamente polifônico.
No primeiro verso da primeira estrofe, o locutor diz que sua malandragem é “fina”,
adjetivo pouco usual para se referir à malandragem, em geral relacionada a ambientes pobres
e marginais. Acreditamos que nesse caso não há como dissociar o enunciado do intérprete
Mario Reis, ainda mais porque Francisco Alves, um dos autores do samba, já o teria composto
pensando em que fosse cantada por ele e por Mario (GIRON, 2001, p. 124). Este havia sido
aluno de violão de Sinhô, que o convenceu a gravar seu primeiro disco; porém, a música se
constituía apenas como um hobby para ele, e não como um meio de vida, visto que fazia parte
de uma família abastada carioca. À época, Mario passava seus dias entre o clube e a
Faculdade de Direito, tendo por esta razão recebido a alcunha de “Bacharel do Samba”. Em
1933, Mario Reis gravou o samba Doutor em samba, de Custódio Mesquita, o que
intensificaria ainda mais essa associação da figura do cantor com a de acadêmico. Podemos
dizer que o cantor levava uma vida tranquila, sem grandes preocupações financeiras ou com
trabalho, vivendo, enfim, uma “malandragem fina”.93
No segundo verso, mediante o emprego de uma construção negativa, temos novamente
a instauração do que poderíamos considerar, pela perspectiva polifônica, como outro
enunciador. No quarto verso, é instaurado um locutor coletivo por meio do pronome de objeto
indireto “nos”, pluralizando os pertencentes à “malandragem fina”. Nesse e no quinto verso, é
empregado o presente de caráter gnômico, que dá valor normativo a esses enunciados.
Afirma-se que a malandragem não é uma escolha, mas uma sina, resultado de uma decisão do
próprio Deus que visava somente a alguns eleitos. A malandragem é posta, pois, como uma
qualidade positiva, que se tem ou não.
A instauração do malandro e do samba como algo inexorável, fruto da vontade divina,
do destino, da sina, ou ainda da hereditariedade, não é exclusividade deste samba, mas sim um
tema recorrente nas letras de outros sambas, conforme podemos observar nos seguintes
trechos:
“A malandragem eu não posso deixar/ Juro por Deus e Nossa Senhora/ É
mais certo ela me abandonar/ Meu Deus do céu/ Que maldita hora”. (Ora
vejam só, Sinhô, 1927)
“Trabalho, isso não/ Meu corpo é fechado/ É contra minha religião”. (Golpe
errado, Francisco Alves, 1929)
93
Para mais informações sobre o cantor, ver Mario Reis: o fino do samba (GIRON, 2001).
217
“Eu devo, não quero negar, mas te pagarei quando puder/ Se o jogo permitir,
se a polícia consentir e se Deus quiser...”. (Malandro medroso, Noel Rosa,
1930)
“A carne é fraca/ A cabeça não ajuda/ Ele quer ganhar a vida/ Mas o destino
é que é cruel”. (É bamba, Ary Barroso e Luís Peixoto, 1931)
“Meu avô morreu na luta/ E meu pai, pobre coitado/ Fatigou-se na labuta/
Por isso eu nasci cansado/ E pra falar com justiça/ Eu declaro aos
empregados/ Ter em mim esta preguiça/ Herança de antepassados”. (Caixa
Econômica, Orestes Barbosa e Antônio Nássara, 1933)
“Eu sou vadio/ Porque tive inclinação/ Eu me lembro, era criança/ Tirava
samba-canção”. (Lenço no pescoço, Wilson Batista, 1933)
Como se vê, a malandragem é colocada como algo que independe do malandro, que
lhe é atribuído e, consequentemente, não lhe pode ser imputada culpa por suas ações.
Podemos aqui estabelecer uma relação com os estudos de DaMatta (1997, p. 295-296) sobre o
malandro realizados com base nas histórias do personagem folclórico Pedro Malasartes.
Nessas histórias, os ricos e fortes eram definidos pelo exterior, pelo que possuíam, como
terras, dinheiro ou gado. Por outro lado, os personagens pobres e fracos como Pedro e seu
irmão, eram caracterizados por suas qualidades, como as de ser astucioso e vadio, no caso de
Pedro, ou trabalhador e honesto, no caso de seu irmão. DaMatta (ibidem, pp. 295-296) conclui
que:
O poder dos fracos se atualiza por meio de qualidades intrínsecas, é
irremovível dos seus portadores e concebido como natural, dado pelo
nascimento através do caráter. Os poderes dos fracos, assim, são poderes
internos que não podem ser roubados. Daí sua profunda associação com o
mágico e com o místico, essas forças que se associam interna e
intrinsecamente a certos objetos, elementos, cargos e/ou papéis sociais.
Assim, pensamos que há uma filiação entre o malandro Malasartes e o dos sambas
com que trabalhamos no sentido desse também ser comumente caracterizado por suas
qualidades, sendo sua condição estabelecida no momento do nascimento e relacionada no
nível do místico, do divino.
Retornemos a O que será de mim. Na segunda estrofe, o locutor personagem chama à
fala um alocutário denominado Chico Viola, um dos apelidos de Francisco Alves. Outra
alcunha deste cantor, “O Rei da Voz”, é também usada no quarto verso. Ao ser chamado,
218
Francisco Alves se instaura como locutor personagem na improvisação “dá licença, seu
Mario”. Ou seja, as figuras dos próprios cantores se instauram na letra como locutores e
alocutários personagens. Segundo Giron (2001, p. 124), foi a primeira vez que esse tipo de
diálogo foi realizado, marcando uma inovação nas gravações de então. Acreditamos que esta
estratégia intensificava a relação que os ouvintes estabeleciam entre os cantores e o conteúdo
de suas músicas. Como vimos, é nesse momento que começa a se constituir uma indústria ao
redor dos artistas, por meio da sua participação em revistas temáticas ou entrevistas radiais,
por exemplo. Esse tipo de associação realizada nesta letra era interessante como forma de
propaganda, e Francisco Alves era muito ativo também nesse sentido.
Após a improvisação, Francisco Alves canta o refrão sozinho uma vez. Canta também
uma segunda vez, mas em terças, juntamente com Mario Reis, voltando a cantar sozinho a
terceira estrofe, cujos dois primeiros versos são paráfrases do último verso do refrão. O quarto
verso também é uma paráfrase do terceiro: “Deixa falar quem quiser/ Deixa quem quiser
falar”. Além de “Deixa falar” ser o nome do bloco fundado no Estácio, o qual viria a ser tido
como a primeira escola de samba, em ambos os versos temos o verbo “deixar” no Imperativo
na segunda pessoa do singular, o que plasma um alocutário que poderíamos interpretar como
sendo aquele nomeado como Mario ou ainda um alocutário genérico. Já o “quem” pode ser
considerado como aqueles que não estão de acordo com a postura dos locutores, entidade que
pode ser vinculada à perspectiva disciplinadora do Estado ou àqueles que a ela se submetem.
Encontramos estratégias semelhantes também em outros sambas da época, como em (grifos
nossos):
“No samba foi que eu nasci/ Nele tenho que morrer/ Porque isto, eu já vi/
Que é o meu maior prazer/ Quem achar que não está bem/ Pode até falar de
mim/ Não vou atrás de ninguém/ Hei de viver sempre assim!!!”. (Nem assim,
Lauro dos Santos, 1931)
“Enquanto eu viver na orgia/ Não quero mais trabalhar/ Trabalho não é para
mim/ Ora, deixa quem quiser falar”. (O trabalho me deu bolo, João Golo,
1936)
“Ora, meu bem/ Diga tudo que quiser/ Eu deixei de ser vadio/ Por causa de
uma mulher.” (A vadiagem, Francisco Alves, 1929)
“E quem diz que o trabalho/ Não dá camisa a ninguém/ Não tem razão/ Não
tem, não tem”. (Eu trabalhei, Roberto Roberti e Jorge Faraj, 1941)
219
Nesses dois últimos exemplos, vemos que o locutor personagem se coloca como
“regenerado”, expressão utilizada para definir aquele que saiu da malandragem, também
chamada de “orgia”. “Malandros regenerados” se constituíram como um dos principais
personagens dos sambas compostos nesse período, mas não nos esqueçamos da carga
semântica que então carregava a palavra “regenerar”. Como aponta Patto (1999), no fim do
século XIX e início do XX, as teorias raciais deterministas em voga nesse período
empregavam a expressão “degeneração racial” para definir determinados caracteres como
vinculados à raça. Médicos chegaram a pôr em prática um programa de esterilização de
sujeitos tidos como degenerados por serem “criminosos, loucos, idiotas, epiléticos,
cancerosos, nefríticos, tuberculosos, prostitutas, vagabundos, alcoólatras, ninfomaníacas e
homossexuais” (ibidem, p. 188). Assim, acreditamos que os alocutários, definidos como “meu
bem” no primeiro exemplo e simplesmente “quem” no segundo, apresentam posturas
contrárias às dos locutores. Por um lado, os locutores personagens se definem como
“regenerados”, consequentemente, compartilham a perspectiva disciplinadora do Estado. Por
outro, os alocutários se filiam à perspectiva marginal do malandro.
Também encontramos uma construção semelhante que, muito embora sem o uso do
verbo “dizer”, também remete à voz de um enunciador contrário ao ponto de vista do locutor:
“Força eu não faço, faça quem quiser/ No tal de trabalho eu faço/ Pegar no
pesado meu santo não quer/ Pra ficar mal acostumado//Doa a quem doer/ Só
vivo folgado/ Pois eu sei me defender”. (Golpe errado, Francisco Alves,
1929)
Mario Reis volta a cantar na última estrofe, que é composta por construções cujos
verbos estão no presente, empregado novamente com valor gnômico. Acreditamos que se
instaura nessa estrofe um enunciador universal (GUIMARÃES, 2002, p. 25-26), que se
plasma em enunciados elaborados sem modalizações, como bem indica a utilização do
pronome indefinido “ninguém” no segundo e no quarto verso. Esse tipo de enunciador
apresenta o que diz como algo verdadeiro, sem direito a refutação; algo não social que está
acima da própria história. Assim, o trabalho é colocado como algo ruim e imposto, conclusão
que não permite ser contradita e que podemos associar ao regime de escravidão ou aos
trabalhos braçais normalmente destinados aos descendentes de escravos. Este ponto de vista
sobre o trabalho, conforme estamos vendo, é uma constante nos sambas, presente, como
veremos, até mesmo naqueles que pregam a “regeneração”.
220
5. Eu posso me regenerar
Como estamos vendo, uma das principais características do malandro descrito nas
letras de samba é sua recusa ao trabalho, de maneira que o jogo poderia constituir-se como
uma forma de obtenção de dinheiro, conforme vimos em Foram-se os malandros. No entanto,
encontramos poucas letras que se referissem a essa atividade. 94 É o exemplo de dois sambas
de Noel Rosa: Maria Fumaça, composto em 1936 (“Bebendo potassa/ Perdeu o rompante/ Foi
presa em flagrante/ Roubando um baralho”), e Mulato bamba, de 1932, no qual o jogo é
colocado de forma positiva (“Já nasceu com sorte e desde pirralho/ Vive às custas do baralho,/
Nunca viu trabalho”). Também encontramos sambas nos quais o jogo é utilizado como
metáfora para as relações amorosas, como é o caso de Força de Malandro, composto por
Hervé Cordovil e Jaime Tolomi em 1933 (“A mulher e orgulhosa e não gosta de perder/ Mas
num jogo de olhar/ Ela dá vida pra perder”) ou Se você jurar, composto por Ismael Silva,
Nilton Bastos e Francisco Alves e gravado em 1930 por este, novamente em dueto com Mario
Reis. Observemos sua letra:
[refrão:] [2 vezes]
Se você jurar que me tem amor
Eu posso me regenerar
Mas se é para fingir, mulher
A orgia assim não vou deixar
[refrão:] [2 vezes]
A mulher é um jogo
Difícil de acertar
E o homem como um bobo
Não se cansa de jogar
O que eu posso fazer
É se você jurar
Arriscar a perder
Ou desta vez então ganhar.
94
Poderíamos novamente mencionar Pelo telefone. Contudo, pelos motivos expostos anteriormente, nos
abstemos de considerá-la aqui um exemplo.
221
A letra tem um locutor que se instaura também como personagem masculino, que se
dirige a um alocutário personagem feminino dizendo que pode “se regenerar”, caso ela jure
que lhe ama. Caso contrário, afirma que não abandonaria a “orgia”. O uso do verbo
“regenerar” pressuporia que o locutor personagem considera o espaço da malandragem no
qual se encontra no momento da enunciação como de degenerescência. Relacionado a esse
espaço da degenerescência estaria o mundo da malandragem. Nesse samba, o contraste
“regenerar” frente a “degenerar” indica a posta em cena de uma relação bipolar. Logo, se
considerarmos as conotações que carregam essas palavras, poderíamos considerar que o verbo
“regenerar” preencheria o pólo positivo dessa relação e, consequentemente, “degenerar”, o
negativo: encontramos no Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa definições para
“regenerar” como “gerar ou produzir novamente; formar(-se) de novo” e também “emendar(-
se) moralmente; corrigir(-se), reabilitar(-se)”, enquanto que para “degenerar” temos
“ocasionar ou adquirir maus hábitos ou práticas; corromper-se”, ou ainda, “mudar para um
estado ou condição qualitativamente inferior; declinar, estragar(-se)”. Contudo, localizamos
no decorrer da canção outros elementos que reorganizam o posicionamento positivo-negativo
dessa bipolaridade.
Na segunda estrofe da canção se anuncia “A minha vida é boa/ Não tenho em que
pensar/ Por uma coisa à toa/ Não vou me regenerar”. Cremos que esses versos constituem o
espaço da malandragem, da orgia e do ócio como positivos, colocando o da regeneração, no
pólo oposto. Julgamos que, seguindo o modelo proposto por Ducrot (1984), podemos
encontrar aqui vozes de dois diferentes enunciadores, E1 e E2, que, de acordo com a hipótese
que propusemos nesta tese, se relacionaria o primeiro ao enunciador do Estado, enquanto o
segundo ao enunciador marginal. Também encontramos nessa segunda estrofe o seguinte
trecho, que se constitui como um enunciador proverbial: “A mulher é um jogo/ Difícil de
acertar/ E o homem como um bobo/ Não se cansa de jogar”. Podemos relacionar este trecho
com o conceito de doxa, submissão de um enunciado “a las representaciones, opiniones,
creencias comunes” (AMOSSY, 2005, p. 3). Ou seja, aqui também se estabelece a polifonia
por meio da presença dessa outra voz que identificamos com a do senso comum.
“Regenerar-se” seria para o malandro render-se à ordem social, perder. No entanto,
isso não é dito claramente, já que o lugar do malandro, como afirma DaMatta (1997), é o da
inconsistência, da ambiguidade e da possibilidade, tão bem expostos em “eu posso me
regenerar”. Nesse trecho, ao lançar-se mão do verbo “poder”, estabelece-se um não
comprometimento real, instaurando uma outra relação com o “jurar” exigido da alocutária-
222
personagem, que é absolutamente suavizado pelo uso da conjunção condicional “se”, que traz
esse juramento também para o nível da hipótese, da possibilidade. Dessa maneira, nivela-se a
promessa exigida da mulher ao enunciado de possibilidade do locutor personagem. Por meio
de outros dados da canção vemos que, na realidade, o locutor situa a mulher à qual se dirige
também no universo da ambiguidade, do “nem lá, nem cá” mencionado por DaMatta: a
alocutária, sendo mulher, é um “jogo” (“A mulher é um jogo/ Difícil de acertar”), logo,
localizada no âmbito do azar, da possibilidade; além do mais, é associada ao fingimento
(“Mas se é/ Para fingir, mulher”), postura também relacionada ao mundo do jogo. Outro
elemento que reforça o tom de possibilidade e instabilidade é o uso da disjuntiva “ou” de
“Arriscar e perder/ Ou desta vez então ganhar”. Assim sendo, se enuncia que, locutor e
alocutária, ambos também personagens, fazem parte do mesmo universo, sendo que um deseja
enganar o outro por meio da esperteza das palavras, ao mesmo tempo em que ambos almejam
permanecer no mesmo espaço.
Construções linguísticas como as encontradas em Se você jurar, que indicam mais
possibilidades que assertividades são constantes nas letras do “samba malandro”. Já havíamos
observado uma estratégia semelhante em O que será de mim, onde também aparecia uma
condicional eventual (“Se eu precisar algum dia/ De ir pro batente/ Não sei o que será”), mas
encontramos estruturas com valor semelhante em outras letras:
“Toda mulher da orgia/ Assim disse o Ismael/ Não se pode com certeza/
Dizer que ela é fiel”. (Não é isso que eu procuro, Francisco Alves e Ismael
Silva, 1928)
“Eu devo, não quero negar, mas te pagarei quando puder/ Se o jogo permitir,
se a polícia consentir e se Deus quiser... [...] Se um dia ficares no mundo,
sem ter nesta vida mais ninguém,/ Hei de te dar meu carinho,/ Onde um tem
seu cantinho, dois vivem também...”. (Malandro medroso, Noel Rosa, 1930)
“Espera mais um ano que eu vou ver/ Vou ver o que posso fazer/ Não posso
resolver neste momento/ Pois não achei o teu requerimento/ (Espera, espera,
espera...)”. (Espera mais um ano, Noel Rosa, 1931)
“Nem tudo que se diz se faz/ Eu digo e serei capaz/ De não resistir/ Nem é
bom falar/ Se a orgia se acabar”. (Nem é bom falar, Ismael Silva, Nilton
Bastos, Francisco Alves e Noel Rosa, 1931)
Outro fator com relação à organização do tempo nas letras dos “sambas malandros” é
o de que, entre os 69 sambas sobre malandros que selecionamos, apenas oito apresentam
narrativas: Bom elemento, composto por Noel Rosa e Quindinho em 1930, Dama do Cabaré,
composto por Noel Rosa em 1936, Oh, seu Oscar!, composto por Ataulfo Alves e Wilson
223
Batista em 1939, as composições de Assis Valente Recenseamento, de 1940, e Fez bobagem,
de 1942, além de Até hoje não voltou, composto em 1946 por Geraldo Pereira, e os já aqui
mencionados Batuque na cozinha e Maria Fumaça. Destaquemos que Recenseamento e Bom
elemento narram basicamente um diálogo. Todos os demais são preponderantemente
descritivos ou expositivos e geralmente se referem ao presente. Nessa direção, outra estratégia
que encontramos foi o alto emprego de advérbios ou locuções adverbiais que realçam a
vinculação com o momento da enunciação, em especial “hoje” ou “hoje em dia”. Tais
constatações estão em consonância com estudos de DaMatta (1997) que, como vimos no
início deste capítulo, concluíam que o malandro assume uma postura hedonista, cujo tempo,
em contraste com o passado do Caxias e o futuro do renunciador, é o presente.
6. Mulher de malandro
Há sambas onde figuras femininas se instauram como locutoras personagens que
trabalham, sustentam o malandro e consideram positivamente essa situação, como é o caso de
O meu amor tem de André Filho (1930), É bamba de Ary Barroso e Luís Peixoto (1931) e
Por amor a esse branco de Custódio de Mesquita (1933). Nessas letras, as mulheres
representadas falam sobre si mesmas, algumas parecem se dedicar à prostituição, e em uma
delas a violência de gênero aparece como algo que a protagonista desejasse:
“Tu ficas em casa/ E eu vou pra rua trabalhar [...] És bom demais e eu
confesso/ Que se me dás tanta pancada/ É porque eu gosto e até te peço”, (O
meu amor tem)
“Pois se eu me sacrifico/ Por amor a este branco/ (Nem queiram saber como
é que eu fico)/ Eu ando me acabando/ Mas o meu amor luxando/ Eu me sinto
satisfeita”, (Por amor a esse branco)
Também no samba Mulato de qualidade, de André Filho (1932), ainda que não se
mencione a questão do sustento, uma locutora personagem feminina elogia o seu companheiro
por ele ser “mesmo bamba”, “bom no samba”, respeitado e andar “alinhado como os moços
da cidade”. No entanto, podemos relacioná-lo aos sambas mencionados anteriormente em
virtude da alusão à violência de gênero como algo positivo (“Vivo feliz, no meu canto
sossegada/ Tenho amô, tenho carinho, oi!/ Tenho tudo e até pancada!”).
Seguindo essa mesma temática, encontramos dois sambas que foram compostos em
décadas distintas e por autores diferentes, mas que foram batizados com o mesmo nome de
224
Mulher de malandro. O sintagma nominal empregado no título se tornou em nosso país uma
expressão para designar o tipo de mulher descrita nos sambas mencionados anteriormente
neste subcapítulo: uma mulher que sustenta seu companheiro, lhe é fiel e “gosta de apanhar”.
Nas letras destes dois sambas, diferentemente do que ocorria nas daqueles, a figura feminina
não ocupa a instância de locutora, mas somente a de personagem, instância também ocupada
pelo malandro, além de que ambas as letras são descritivas. Observemos suas letras colocadas
abaixo lado a lado:
O primeiro foi composto por Heitor dos Prazeres e interpretado por Francisco Alves,
com o acompanhamento da Orquestra Copacabana em 1931, tornando-se um dos sucessos do
carnaval de 1932 (SEVERIANO; MELLO, 1997, p. 116). Musicalmente, essa versão tem
ritmo acelerado e segue o estilo antigo, assemelhando-se ao maxixe. O cantor acrescentou
algumas falas de improviso em forma de breque (colocadas entre colchetes na transcrição) e
que nos serão muito importantes para a análise.
225
A letra começa com o refrão, cujo primeiro verso se inicia com o sintagma nominal
que titula o samba, sem uso de determinantes, de forma que entende-se que não se está
fazendo referência a uma pessoa específica, sendo “mulher de malandro” é uma categoria
genérica. Esse sintagma nominal é seguido do sintagma verbal: “sabe ser carinhosa de
verdade”. Da oração completa, entende-se que a personagem não é realmente carinhosa, mas
pode ser quando lhe apetecer, ou seja, ela pode fingir, característica adjudicada ao próprio
malandro. Assim sendo, o adjunto adverbial “de verdade” instaura uma ambiguidade no
enunciado, posto que se ela não é carinhosa, não pode sê-lo de verdade. No entanto, também a
ambiguidade é uma “característica malandra”, de forma que novamente a mulher de malandro
se equipara ao próprio malandro. No quarto verso, se instaura a questão da violência de
gênero como algo desejado pela personagem feminina e que lhe dá prazer, conforme se afirma
no terceiro verso. Já no quinto, se expõe a questão da saudade causada pela distância,
empregando-se aqui o advérbio “longe”.
Na primeira estrofe a relação entre a mulher e o malandro é descrita como uma
sequência rotineira composta por briga, separação, saudade e reatamento provocado pela
mulher. Ao fim dessa estrofe, em forma de breque, aparece o ditado popular “Pancada de
amor não dói”, instaurando na letra um enunciador genérico e colocando a violência contra a
mulher como uma prática aceita e corriqueira.
Na última estrofe é exposta a incapacidade por parte da mulher de se separar do
malandro, embora chore, apanhe e se lastime, porque, apesar de todo esse cenário de
sofrimento, “perto do malandro, se sente bem”. Ao final dessa estrofe, temos outro
comentário que, como vimos, estabelece uma outra voz no texto, diferente da do locutor. Esse
se inicia por “É meu bem”, que instaura um alocutário, seguido por “o malandro também tem
o seu valor”. O emprego do advérbio “também” traz ao texto a modo de polêmica, a voz de
quem acredite que o malandro não tem valor, voz essa que o locutor instituído no comentário
contradiz.
Vejamos o segundo samba, composto por Hervé Cordovil e interpretado em 1945 pela
voz de Isaura Garcia. A interpretação segue claramente o estilo novo, tendo o
acompanhamento musical de um “‘grupo regional’, nomenclatura empregada para denominar
a forma orquestral comum na ‘Era do Rádio’, formada geralmente por cavaquinho, violões,
bandolim, percussão e um instrumento solista” (DINIZ, 2006, p. 24), que neste caso é um
instrumento de sopro, provavelmente um clarinete. A interpretação está em tom menor, tem
226
ritmo lento, com vogais alongadas, de forma que podemos considerá-la uma canção passional
(TATIT, 2004).
A letra desse samba é formada apenas por um refrão e uma estrofe que são cantadas
duas vezes alternadamente. Como no caso da composição de Heitor dos Prazeres, essa
começa pelo refrão iniciado pelo sintagma nominal “mulher de malandro” seguido de um
verbo conjugado no Presente do Indicativo de forma a se estabelecer uma descrição do
cotidiano. O verbo empregado é o “cantar”, o que aproxima a personagem ao mundo da
música. No segundo verso se especifica o momento em que ela realiza essa ação: “quando
tem felicidade”. O terceiro e o quarto versos estabelecem um paralelismo com os dois
primeiros. O terceiro se inicia com o mesmo sintagma nominal do primeiro, mas desta vez
seguido do verbo “chorar”, também no Presente do Indicativo. O quarto verso também
especifica quando a personagem realiza essa ação, sendo neste caso “quando sente saudade”.
Assim, há um paralelismo na forma, mas uma antítese no conteúdo. Já o sexto e o sétimo
versos afirmam a fidelidade da personagem, apesar do sofrimento, versos estes que se repetem
uma segunda vez. Ou seja, como no caso do samba anterior, esta mulher de malandro sofre
por conta do seu companheiro, mas não o abandona. Neste caso não há qualquer menção à
violência física, mas, como no samba de 1931, está presente a questão da saudade, aqui
vinculada ao choro, de forma que parece ser esse o motivo do seu sofrimento: a distância do
malandro.
A estrofe se inicia por “quando”, conjunção temporal empregada na letra pela terceira
vez. Aqui novamente é trazido à baila o aspecto musical, desta vez relacionado ao malandro e,
mais especificamente, ao samba. Também é colocada em cena a cidade como o personagem
que canta o samba feito pelo malandro e que causa a alegria e o choro da mulher. A seleção
da cidade personificada em detrimento a outros espaços comuns ao samba – como o morro ou
o Estácio – ou grupos de pessoas – como os malandros ou as morenas – pareceu-nos bastante
significativa. Pensamos que essa escolha pode já trazer incutida o morro que é comumente
colocado como o espaço do samba. Sendo assim, o fato da cidade cantar um samba indica a
ocupação desse gênero de espaços que são descritos nas letras com que estamos trabalhando
como limitadas ao samba e ao malandro. Nesse sentido, não podemos nos esquecer de que
este samba é de 1945, ano em que o samba já havia se estabilizado como gênero, bem como
ocupado forte espaço no rádio, cinema e discos. De qualquer forma, assim como se disse que
a personagem cantava quando tinha felicidade, também nessa estrofe a sua felicidade é
causada pela música, mais especificamente pelo samba.
227
Do mesmo modo, pareceu-nos muito significativo o último verso da letra em função
do emprego de “também” que julgamos, por um lado, poder trazer a voz de um outro
enunciador que não acredita que o malandro possa amar, conclusão da qual o locutor não
compartilha. Por outro lado, ele pode também indicar, entre outras coisas, que o malandro
sabe amar. No entanto, outras duas questões relacionadas a esse verso nos pareceram
instigantes. Em primeiro lugar, ele não aparenta uma ligação direta com o restante da estrofe,
de forma que parece constituir-se como um comentário da personagem inserido em discurso
indireto livre. Em segundo lugar, esse enunciado se assemelha ao comentário realizado em
forma de breque na interpretação de Francisco Alves (“O malandro também tem o seu valor”).
Assim, acreditamos que aqui é recuperada a voz do comentarista malandro do samba de
Heitor dos Prazeres, samba que fez muito sucesso na interpretação do “Rei da Voz”
(SEVERIANO; MELLO, 1997, p. 116).
Conforme exemplificado, as mulheres de malandro de ambos os sambas compartilham
algumas características: sofrem devido à relação que mantêm com o malandro, sentem
saudade de seu companheiro e lhe são fiéis. No entanto, no primeiro ela é descrita como
briguenta, dissimulada e afeita à violência física. Apesar desse cenário, a música tem ritmo
acelerado, o que lhe confere um tom leve e humorístico. Já a mulher do segundo samba é
descrita como sentimental e passiva, já que são os fatos ou os sentimentos que lhe provocam
alguma ação, ação essa que nunca incide sobre outra pessoa além de si mesma. Ademais, o
malandro neste samba não é descrito como violento e aproveitador como no samba de Heitor
dos Prazeres e em outros tantos que estivemos vendo, mas sim sentimental. O sofrimento que
ele causa na mulher é decorrente tanto de sua ausência, como também dos sambas que ele
compõe, que são provas de que ele sabe amar. Corrobora o conteúdo sentimental da letra a
interpretação feita por Isaura Garcia, em ritmo lento, tom menor e vogais alongadas, típica de
uma canção passional. Recordemos que, como aponta Tatit (2004, p. 99), nos anos 1940
iniciou-se uma hegemonia do chamado samba-canção, de caráter sumamente passional. Tatit
(ibidem) considera que esse é um gênero híbrido, decorrente da influência de ritmos hispano-
americanos como o bolero, a guarânia, e mesmo o tango.
Encontramos apenas mais um samba do período ao que nos dedicamos no qual o
malandro é descrito como um personagem sentimental: Malandro sofredor composto por Ary
Barroso em 1933. Nele, o malandro ocupa a instância de personagem e é descrito pelo locutor
como alguém que “sempre foi um triste sofredor”, o que em nada condiz com os sambas com
os quais estamos trabalhando neste capítulo. Assim, já em 1933, ou seja, fora do período
228
hegemônico do samba-canção, encontramos um caso de um malandro distinto da descrição do
malandro romântico, comumente feita nas letras de samba. Contudo, ao constituir-se como o
único caso encontrado por nós, não acreditamos que chegue a desestabilizar a caracterização
do malandro boêmio e mulherengo. Por outro lado, julgamos que podemos considerá-lo um
antecessor dos temas dos sambas-canção que viriam a ser feitos na década seguinte.
7. Inimigos do batente
No período com o qual trabalhamos, nos deparamos com sambas nos quais locutoras
personagens femininas se queixam do fato de seus companheiros viverem a sua custa, como
em É o que ele quer de Oswaldo Santiago e Paulo Barbosa (1938), Inimigo do batente
composto por Wilson Batista e Germano Augusto (1939), Não admito de Augusto Garcez e
Ciro de Souza (1940) e Vá trabalhar de Ciro de Souza (1942). Também em Fez bobagem, de
Assis Valente (1942), uma mulher que trabalha para sustentar seu companheiro se queixa,
mas por ele a ter traído. Outro fator que diferencia essa composição de Assis Valente das
demais é o fato de que a locutora personagem parece se dedicar a uma profissão associada ao
mundo da boemia (“E eu bem longe me acabando/ Trabalhando pra viver/ Por causa dele
dancei rumba e fox-trote/ Para inglês ver”). Já as demais locutoras personagens se dizem
lavadeiras, como em Inimigo do Batente (“Se ele ficasse em casa/ Ouvia a vizinhança toda
falando/ Só por me ver lá no tanque, lesco, lesco/ Lesco, lesco, me acabando”) e Vá trabalhar
(“Eu no lesco-lesco/ Na beira do tanque pra ganhar dinheiro/ E você no samba o dia inteiro,
ai”), ou simplesmente trabalhadoras, como em Não admito (“Eu não me mato no trabalho/ Pra
você gozar!”).
Outra regularidade encontrada nesses sambas é o fato de que os homens não são
chamados de nenhuma das palavras que vimos costumarem ser empregadas como equivalente
a malandro, como é o caso de vadio ou de bamba. Apenas em Não admito há a menção à
malandragem (“Eu digo e repito que não acredito/ que você tenha coragem/ de usar de
malandragem/ pra meu dinheiro tomar”). Por outro lado, encontramos a palavra “moreno”
para caracterizar o personagem masculino em Inimigos do batente (“Ele da muita sorte/ é um
moreno forte”) e em Fez bobagem (“Meu moreno fez bobagem/ maltratou meu pobre
coração”). Julgamos que essa adjetivação pode indicar uma associação ao malandro, já que,
conforme vimos no início deste capítulo, a associação do malandro como um tipo de figura
identificatória nacional se deveu em parte ao fato de ele ser considerado fruto da mistura de
raças.
229
Outro aspecto comum a essas letras e que associam as figuras masculinas ao mundo da
malandragem é que eles são relacionados ao universo do samba:
“Mas tem um grande defeito/ Ele diz que é poeta/ Ele tem muita bossa e
compôs um samba/ E quer abafar, é de amargar/ Não posso mais/ Não me dá
forra, vou desguiar...”, (Inimigo do batente)
“Você quer levar a vida/ Tocando viola de papo pro ar/ Eu não me mato no
trabalho/ Pra você gozar!” (Não admito!)
“Você deve cooperar/ É forte, pode ajudar/ Procura emprego/ Deixa o samba
e vai trabalhar”(Vá trabalhar)
Como vemos, desde o ponto de vista das locutoras personagens, ser sambista ou
tocador de viola são características colocadas como negativas e opostas ao trabalho, de forma
que elas clamam para que os personagens masculinos, que por vezes ocupam também a
instância de alocutário, deixem o samba, comecem a trabalhar e parem de viver às suas custas.
Assim, como bem indica o trecho de Inimigos do batente, samba não é trabalho, embora a
partir do ponto do vista masculino esse seja colocado como uma possibilidade de ascensão,
perspectiva não compartilhada pela voz feminina representada na enunciação. Nesse sentido,
vejamos estes outros trechos:
“Você deve cooperar/ É forte, pode ajudar/ Procura emprego/ Deixa o samba
e vai trabalhar”. (Vá trabalhar)
Recordemos que esses sambas foram compostos durante o Estado Novo, que tinha
como um dos seus mais importantes alicerces a valorização do trabalho. Como afirma Tucci
Carneiro (2001, p. 81) sobre esse período:
230
Havíamos visto com Patto (1999) que esse tipo de designação já estava presente em
discursos científicos e institucionais elaborados durante a República Velha, onde a pobreza
era associada à depravação moral e física. Nesse sentido, Tucci Carneiro (2001) aponta que
no Estado Novo “o trabalho passou a ser colocado como fundamental para a riqueza social, e
a pobreza a ser considerada como um mal a ser evitado”, de modo que o vagabundo e o
malandro eram vistos como as figuras que encarnavam a postura que se queria que fosse
evitada pelo povo brasileiro.95
É essa perspectiva disciplinadora do Estado que vemos em coincidência com as
locutoras dos sambas sobre os quais estamos trabalhando neste subcapítulo. No entanto, para
elas, o trabalho destinado aos seus “morenos” não é aquele de músico almejado pelo
personagem de Inimigo do batente, que não é sequer visto pela mulher como profissão, ou
ainda o trabalho intelectual da citação de Tucci Carneiro (ibidem). O trabalho destinado a
“morenos fortes” é, pois, aquele relacionado a atividades braçais, como o levado a cabo na
pedreira, conforme o mencionado em Não admito.
Como parte dessa política disciplinadora do Estado Novo de valorização do trabalho, o
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) “‘aconselhou’ os compositores a adotarem
temas de exaltação ao trabalho e condenação à boemia” (SEVERIANO; MELLO, 1997, p.
196). Assim, encontramos nesse período sambas que eram verdadeiras odes à regeneração
alcançada pelo trabalho, como nos dois seguintes casos:
95
O Estado Novo também se colocava contra outros tipos de pessoas que não se enquadravam no ideal de
brasileiro por ele almejado, como era o caso das “raças inferiores” (incapazes de assegurar o progresso cultural),
o “estrangeiro sem pátria” (inimigo externo) e o “subversivo” (comunista, anarquista, bolchevista, judeu)
(CARNEIRO, 1999, p. 90).
231
Antigamente eu não tinha juízo E quem diz que o trabalho
Mas resolvi garantir meu futuro Não dá camisa a ninguém
Vejam vocês: Não tem razão
Sou feliz, vivo muito bem Não tem, não tem.
A boemia não dá camisa a ninguém
É, digo bem. [refrão:] [2 vezes]
[refrão:] [2 vezes]
Tanto o primeiro, interpretado por Ciro Monteiro, quanto o segundo, por Orlando
Silva, foram gravados em 1940 e tornaram-se grandes sucessos do carnaval de 1941
(SEVERIANO; MELLO, 1997, p. 196). Ambos têm acompanhamento feito por grupos
regionais, estão em tom maior e têm andamento rápido. Nos dois, encontramos locutores
individuais instaurados como personagens que falam sobre si mesmos e plasmam um presente
feliz em contraste com um passado que, por oposição, era triste. A mudança desse estado de
ânimo é colocada como fruto da “tomada de juízo” por parte daqueles que largaram a orgia e
viraram trabalhadores. Ademais, diferentemente dos sambas com os quais trabalhamos, há
neles também menções ao futuro. Por meio desse deslocamento na linha do tempo, o presente
continua sendo colocado como o momento privilegiado, mas em virtude de não ser mais
como o passado e por aventar um futuro ainda melhor. Acreditamos que essa mudança
indique o aparecimento de uma outra discursividade.
Nas duas letras são mencionados meios de transporte, mas no primeiro se trata de um
transporte coletivo associado ao proletariado, como bem indica a profissão de operário
mencionada pelo locutor personagem. Os quinto, sexto e sétimo versos do refrão, que se
repetem uma segunda vez, indicam que se trata de mais um operário. Ou seja, esses versos
marcam a submissão do locutor personagem ao trabalho, de modo que ele se torna mais um
entre tantos. Retomando os conceitos trabalhados por DaMatta (1997, p. 286-287), podemos
dizer que o locutor personagem é colocado como um “indivíduo”, como mais “uma peça na
232
engrenagem econômica” (ibidem, p. 286). Na interpretação desse samba, acreditamos que
essa participação em um coletivo se intensifica pelo fato desse trecho ser cantado por um
coro. Contudo, o fato de essa letra possuir um locutor personagem, que afirma sua
singularidade em “sou eu que vou trabalhar”, atenua sua diluição, aproximando-o, assim, da
pessoa.
No segundo samba, a profissão do personagem não é mencionada. O meio de
transporte aludido é o automóvel, que é individual e associado à ascensão social que é fruto,
nesse caso, do esforço próprio. O personagem desse samba, além do automóvel, tem também
dinheiro e mulher, sendo, pois, definido por suas posses, diferentemente do malandro que
costuma ser definido por suas qualidades. Ademais, esses três elementos formariam “tudo,
tudo que um homem quer”, conforme se diz no segundo verso do refrão,. Acreditamos que
esse verso instaura um enunciador universal, como algo sobre o que não há dúvida de que
todo homem quer. O verso seguinte se inicia por um “mas” de valor contrajuntivo, valor esse,
conforme aponta Castilho (2010, pp. 354), que se concentra no “mas”, “consumando-se o
movimento de traços do advérbio de negação não para a conjunção mas (=metonímia)”. O
mencionado pesquisador também afirma que “Enquanto operador argumentativo de
contrajunção, mas tem seu escopo à esquerda, ligando constituintes da direita para a esquerda,
contrapondo o segundo segmento ao primeiro” (idem). Ademais, como aponta Koch (apud
CASTILHO, 2010, p. 353), “os operadores do grupo MAS [...] opõem argumentos
enunciados de perspectivas diferentes, que orientam, portanto, para conclusões contrárias”
empregando para tal o que chama de “estratégia do suspense” ao fazer que “venha à mente do
interlocutor a conclusão R, para depois introduzir o argumento (ou conjunto de argumento)
que levará a conclusão R~”. Ou seja, por meio do uso dessa estratégia, temos expostas nessa
letra duas diferentes perspectivas que levam a conclusões que se contrapõem, sendo o foco a
que é colocada no segmento introduzida por “mas”. Assim, o escopo desse refrão é “eu
trabalhei para chegar até o ponto em que cheguei”, segmento que se contrapõe a “ter tudo,
tudo que um homem quer”.
Contrastando as duas letras, encontramos também segmentos que podemos considerar
paráfrase um do outro. Da primeira letra encontramos “Quem trabalha é que tem razão” e “A
boemia não dá camisa a ninguém” e da segunda “E quem diz que o trabalho/ Não dá camisa a
ninguém/ Não tem razão/ Não tem, não tem”. Por um lado, em ambas está presente a
afirmação de que trabalhar é uma atividade realizada por aqueles que têm juízo, que têm
razão, de maneira que os que não trabalham seriam, pois, irracionais. Por outro, temos a
233
reformulação da expressão “não dar camisa” que é empregada para designar “uma atividade
que não traga lucros ou dividendos a alguém” (BABYLON – Dicionário online). Na primeira
letra, ela é utilizada referindo-se à boemia; já na segunda, é trazida à cena enunciativa a voz
de outro enunciador nomeado pelo pronome indefinido “quem”, de modo a indeterminar a
origem dessa voz, estratégia, como vimos anteriormente neste capítulo, comum às letras de
samba selecionadas. A esse enunciador indeterminado lhe é adjudicada a qualidade da falta de
razão. Dessa forma, acreditamos que, assim como no caso dos sambas de locutores femininos
vistos neste subcapítulo, também estes coincidem com a perspectiva disciplinadora do Estado.
Ademais, acreditamos que a presença de tantas negações é um traço de parte do processo de
contestação ao pensamento predominante no samba no tocante ao trabalho.
No entanto, como vimos neste capítulo, sambas sobre “malandro regenerado” não são
exclusividade do Estado Novo. E além da “regeneração” pelo trabalho, também encontramos
aquela associada à mulher, o que indicaria um disciplinamento por meio da formação de uma
família e a submissão à instituição familiar. É o que vemos em A malandragem, composto por
Bide e Francisco Alves em 1928 (“A malandragem eu vou deixar/ Eu não quero saber da
orgia/ Mulher do meu bem-querer/ Esta vida não tem mais valia”) ou A vadiagem, composto
por Francisco Alves em 1929 (“Ora, meu bem/ Diga tudo que quiser/ Eu deixei de ser vadio/
Por causa de uma mulher”). No entanto, antecipamos aqui algo que retomaremos
comparativamente no Capítulo 9: são estas as únicas projeções que encontramos nos sambas
selecionados em direção à instituição familiar, e que não localizamos postas em cena para
outros tipos de vínculo parental, como as relações entre pais e filhos, por exemplo.
Um outro exemplo é O amor regenera o malandro de autoria de Sebastião Figueiredo
e gravado pelo dueto Gaúcho e Joel, composto em 1940, já durante a Era Vargas. Na letra
transcrita abaixo, colocamos entre parêntesis os “breques” que costumam indicar importantes
chaves para a análise dos sambas:
[refrão:] [2 vezes:]
Dizem que o amor
Regenera o malandro
Sou de opinião
De que todo malandro
Tem que se regenerar (e ainda mais)
Se compenetrar
Que todo mundo deve ter
O seu trabalho para o amor merecer
234
Tendo o coração ferido
e os olhos rasos d’água
Regenerado ele pensa no amor
mas pra merecer carinho
tem que ser trabalhador (que horror!)
O locutor deste samba, que também ocupa o lugar de personagem, está emitindo sua
opinião sobre algo que seria de conhecimento público, como se vê nos dois primeiros versos
(“Dizem que amor/ regenera o malandro”) que instauram um enunciador genérico, com quem
o locutor personagem afirma estar em consonância. Na estrofe, é construído um ethos
romântico por meio do qual um malandro, de coração ferido e olhos rasos d’água por conta de
seu amor, decide se regenerar para “merecer carinho”. Mediante o comentário “que horror!”
realizado no breque, este locutor, que aparecia em coincidência com a perspectiva
disciplinadora, traz para a cena enunciativa uma outra perspectiva filiada à do malandro,
tornando instável o seu posicionamento. Em realidade, acreditamos que essa perspectiva já
havia sido incluída na própria letra do samba por meio da adversativa “mas” no penúltimo
verso da estrofe. Julgamos que essas estratégias projetam a ambivalência da malandragem
sobre a própria voz enunciadora. Assim, o malandro persiste através da organização da cadeia
discursiva.96
Como aponta Matos (1987, p. 81) “Tanto o trabalhador braçal como o malandro se
encontram numa posição de certa forma marginal, à qual foram lançados pelo corpo social
dominante. Mas enquanto aquele é olhado com desprezo pelo sambista, este é visto com
admiração”. Acreditamos que, de forma não explícita, é isso que encontramos em boa parte
das letras trabalhadas neste subcapítulo.
8. Mulher da orgia
Outro tipo de mulher comum aos sambas que falam de malandros é aquela que
podemos chamar de “mulher da orgia”, já presente em sambas compostos em 1928, como
Gosto que me enrosco de Sinhô, onde esse tipo de mulher é descrito como fruto daquela
época (“Deus nos livre das mulheres que hoje em dia/ Desprezam o homem só por causa da
orgia”). Além desse samba, podemos citar Não é isso que eu procuro de Francisco Alves e
96
Outro exemplo de subversão das letras que exaltavam o trabalho compostas durante o Estado Novo é a já
mencionada O bonde de São Januário, que recebeu uma paródia da população, conforme explicam Severiano e
Melo (1997, p. 196): “Localizado no bairro de São Januário, o estádio do Vasco da Gama acabou por inspirar
uma paródia (talvez de autoria do próprio Wilson, flamenguista inveterado) que dizia: ‘O bonde de São Januário
/ leva um português otário / pra ver o Vasco apanhar’”.
235
Ismael Silva (1928); Mulher boêmia de Donga (1928); Arranjei outra de Dan Malio Carneiro
e Vadico (1930); Espera mais um ano de Noel Rosa (1931); Desacato de Wilson Batista,
Murilo Caldas e P. Vieira (1933); Vai mulher da orgia de Miguel Guarnieri e Roberto Martins
(1936); Maria Fumaça de Noel Rosa (1936); Dama do Cabaré de Noel Rosa (1936); Mania
da falecida de Ataulfo Alves e Wilson Batista (1939); Oh! Seu Oscar de Wilson Batista e
Ataulfo Alves (1939); Até hoje não voltou de Geraldo Pereira e J. Portela (1946).
Em todos esses sambas os locutores são masculinos e as mulheres ocupam, ou a
instância de personagem, ou a de alocutária personagem. Elas são descritas como uma espécie
de versão feminina do malandro: fumam, bebem, jogam e até mesmo vão presas:
“Não quero que ela faça/ Como fez da outra vez/ Encheu a cara de cachaça/
E só voltou no fim do mês”. (Desacato)
“Não quero que você beba,/ Quem bebe não tem juízo.”(Mania da falecida)
E, também como o malandro, a condição das mulheres da orgia é descrita como algo
que lhes é intrínseco e impossível de ser alterado, ainda que ela chegue a tentá-lo:
“Eu não sei bem se chorei no momento em que lia/ a carta que recebi (não
me lembro de quem)/ Você nela me dizia que quem é da boemia/ usa e abusa
da diplomacia/ mas não gosta de ninguém.”(Dama do cabaré)
Além disso, como mulheres da orgia, elas vão para o samba e são criticadas pelo
homem por abandonarem os afazeres domésticos:
“Diga por que você me deixa a casa/ E vai para a orgia/ Me desobedece (oi,
neném)/ Perca esta mania (meu bem).” (Desacato)
“Você tem o direito, meu bem,/ Pode ir brincar,/ Pode entrar no samba,/ E
ficar até o sol raiar,/ Eu só não quero,/ Que perca a linha,/ Tome cuidado,/
Com a língua da vizinha...” (Mania da falecida)
236
Ou seja, do mesmo modo que vimos no subcapítulo anterior, homens serem criticados
por mulheres em função de não cumprirem seu “papel de homem”, que seria o de trabalhar,
aqui as mulheres da orgia são criticadas por homens em virtude de não realizarem o seu
“papel de mulher”, que seria o de cuidar da casa. Assim, podemos dizer que os locutores
desses sambas trazem à cena enunciativa a perspectiva disciplinadora do Estado no referente
ao trabalho e à família. Porém, a vida na “orgia” é descrita como algo prazeroso ou ainda
como resultado do destino ou mesmo um direito. Assim, também a perspectiva malandra é
trazida à baila, de modo a encontrarmos também aqui um embate entre essas distintas
perspectivas.
Outra característica é a de que o locutor personagem coloca em dúvida a fidelidade da
mulher da orgia, contrastando, pois, com as mulheres de malandro:
“Toda mulher da orgia/ Assim disse o Ismael/ Não se pode com certeza/
Dizer que ela é fiel/ Quero mulher pra mim só/ Não quero saber de sócio/ E
você gosta de todos/ Isso assim não é negócio.” (Não é isso que eu procuro)
Os dois últimos casos nos levam a concluir que a mulher de malandro se aproximaria
mais do ideal de mulher por sua fidelidade e por apresentar o aspecto materno de cuidar de
seu companheiro.
Em sambas que tem como personagem a mulher da orgia, encontramos duas menções
que contrastam o interior com a cidade, representando, aquele, o lugar da pureza, frente a este,
como espaço da orgia e do pecado:
“Mulher o teu sorriso é uma blasfêmia/ Pois fere tanto esse meu pobre
coração/ Eu vou, mulher boêmia, me esconder lá no sertão/ Porque não
posso suportar essa paixão”. (Mulher boêmia)
“Eu fui buscar uma mulher na roça/ Que não gostasse de samba/ E nem
gostasse de troça/ Uma semana depois que aqui chegou/ Mandou esticar os
cabelos/ E as unhas dos pés pintou/ Foi dançar na gafieira/ E até hoje não
voltou”. (Até hoje não voltou)
237
“Hoje mora na cidade/ Essa morena bonita/ Toda cheia de vaidade,/ Não usa
mais chita/ Procura tudo esquecer,/ Volta pro teu barracão,/ E ouve o que eu
vou te dizer/ Tudo isso é ilusão.// Hoje a morena faceira/ Mora num arranha-
céu/ E eu passo a noite inteira/ Cantando ao léu”.
Dessa forma, acreditamos que também nesses sambas a topografia é retomada a modo
de identificação dos personagens. Assim, também aqui a dicotomia entre, por um lado, o
morro ou o interior, espaço ligado à pureza e à verdade, e por outro, a cidade, lugar da
perversão dos costumes e da mentira, é estabelecida.
[refrão:]
Em 1940
lá no morro começaram o recenseamento
E o agente recenseador
esmiuçou a minha vida
que foi um horror
E quando viu a minha mão sem aliança
encarou para a criança
que no chão dormia
E perguntou se meu moreno era decente
se era do batente ou se era da folia
[refrão:]
A letra tem um caráter sumamente narrativo e se inicia com a clara instauração do quê,
do quando (tempo) e do onde (espaço): o recenseamento no morro que titula a canção se passa
em 1940. A partir já do segundo verso, vão sendo introduzidos os personagens da narrativa. O
primeiro é inserido por meio da conjugação do verbo “começar” na terceira pessoa do plural,
de maneira a indeterminar o sujeito. Este, no verso seguinte, aparece já determinado na pessoa
do “agente recenseador”. Em ambos os casos, ao lançar-se mão da terceira pessoa do plural ou
do agente recenseador, temos uma instância pessoal que se identifica com a multiplicidade do
Estado, que seria o conjunto de todos os cidadãos, ao invés de um único em específico.
No quarto verso é instaurado o locutor personagem desta letra, não pela utilização de
um nome ou pronome sujeito, mas pelo emprego do possessivo “minha”. Trata-se de um
locutor personagem feminino, de uma mulher que vive no morro e que aparece pela primeira
vez na canção em decorrência da interpelação do agente recenseador. No entanto, é crucial
que consideremos que tal interpelação é colocada na letra em discurso indireto, de modo a se
constituir como uma representação diferida do que poderiam ser palavras do agente
recenseador, mediatização essa que se revela especial e claramente nos vocábulos
selecionados, como “batente” ou “folia”, pouco possíveis na boca de um funcionário público.
De qualquer forma, se estabelece por meio desse discurso indireto uma interpelação que é
fruto da interpretação que o agente faria do espaço da casa e da aparência da mulher
representada na letra: um espaço de pobreza, onde uma criança dorme diretamente no chão e
cuja mãe, supondo-se pela falta de aliança em sua mão, é solteira.
Devido a uma afirmação da mulher com relação à existência de um “seu moreno”,
sabemos que ela vive em situação de amancebamento, não se encontrando, pois, em
consonância com o ideal de família. Porém, observemos que o mencionado cenário com o
qual se depara o agente recenseador faz com que ele questione não à própria mulher
diretamente, mas ao “seu moreno”: “E perguntou se meu moreno era decente/ se era do
batente ou era da folia”. Deparamo-nos, pois, com a instauração do implícito de que o moreno
não é decente, implícito esse salientado pelo emprego da disjuntiva “ou” que denota uma
239
perspectiva onde trabalho e folia não são compatíveis, onde a presença de um
necessariamente exclui a do outro. Ademais, vê-se por meio da sequência construída que o
fato da mulher não ser legalmente casada e ser uma mãe solteira, gera imediatamente o
questionamento do caráter de trabalhador do seu companheiro. Ou seja, aquele que não se
enquadra em um dos aspectos dos ideais do Estado sobre o comportamento do cidadão
potencialmente não se enquadrará tampouco nos demais, estratégia semelhante ao que
observamos em Batuque na cozinha. Neste caso, não tendo a locutora personagem uma
família ideal, tampouco teria um companheiro trabalhador.
Frente a essa interpelação de um agente do Estado, a locutora personagem invoca
explícita e imediatamente a sua obediência à lei (“Obediente como a tudo que é da lei”),
estratégia que também vimos em Batuque na cozinha, empregada para instaurar-se como
cidadã e, portanto, indivíduo (DAMATTA, 1997). Ela reproduz a sua resposta ao agente por
meio de discurso direto, diferentemente do feito anteriormente.
Sua resposta começa com uma descrição do seu moreno por meio de uma enumeração
de características iniciadas justamente pelo adjetivo pátrio “brasileiro”, seguido por um
adjetivo relacionado ao mundo do trabalho. Além desses, é acrescentado também o de
“fuzileiro”: o moreno é fuzileiro e “é o que sai com a bandeira no seu batalhão”. Esse verso
nos parece sumamente significativo, em primeiro lugar em função da presença explícita do
Estado por conta da menção às forças armadas, importante aparelho repressivo do Estado, e à
bandeira, um dos mais fundamentais emblemas pátrios, que é levada pelo moreno. Esse fato
pode significar tanto a importância do moreno, como o contrário, visto que os que estão
posicionados à frente no campo de batalha são geralmente os que primeiro morrem na luta.
Nesse sentido, cabe salientar que até fins do século XIX a formação do corpo do exército
brasileiro se dava por meio do recrutamento à força (FAUSTO; DEVOTO, 2004, p. 204).
Ademais, não esqueçamos que o recrutamento para as forças armadas é uma das estratégias
utilizadas pelo Estado como forma de incutir no cidadão o sentimento de patriotismo. Em
segundo lugar, a utilização do possessivo “seu” causa ambiguidade, já que permite que
possamos interpretar que se refere ao moreno ou, pelo contrário, que se refere ao agente
recenseador. Considerando a interpretação da canção pela cantora Carmen Miranda, que
acentua a palavra “seu”, tende-se à interpretação de que o pronome se refere ao agente
recenseador, e não ao moreno.
Em seguida, na mesma estrofe, a locutora personagem faz uma descrição de sua vida
empregando palavras de valor superlativo, bem como contrário entre si em “nada de
240
grandeza”. A utilização dessas palavras de valores opostos dá um tom contraditório e irônico
ao discurso da locutora. Ademais, ela termina a estrofe com as posses presentes em sua casa,
formadas por uma série de instrumentos de samba. Pensamos que aqui há novamente a
instauração de uma oposição entre o “seu”, o relacionado a um terceiro, identificado com
elementos do Estado (batalhão, bandeira, grandeza), frente a um “nosso”, identificado com
elementos, em sua grande maioria, pertencentes diretamente ao universo do samba (pandeiro,
cavaquinho, tamborim, reco-reco, cuíca, violão), retomando, assim, a já mencionada ideia de
exclusão.
Na última estrofe, a locutora personagem anuncia que vai descrever tudo de valor que
o Brasil lhe havia dado. Desta vez, ela se instaura individualizadamente por meio da
utilização do possessivo “meu (Brasil)” e do pronome de objeto indireto “me”. No primeiro
caso, se plasma um paralelismo com a estrofe anterior, pois naquela também havia o sintagma
“meu + substantivo”, porém nela o objeto de posse era o “moreno”, seu companheiro, e aqui
se trata do próprio país, construindo-se, assim, uma personificação do Estado-nação e uma
relação sentimental da locutora personagem com este no mesmo nível da estabelecida com
seu companheiro amoroso. Recordemos que em 1940 o Brasil se encontrava sob o governo
estadonovista, que punha em prática naquele momento a chamada “educação patriótica”, que
buscava inculcar nos cidadãos um sentimento de patriotismo mediante o ensino de educação
moral e cívica nas escolas. Nesse sentido, tragamos à baila o texto de Bruno (2009), que
selecionou um material elaborado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda voltado para
as crianças onde se lê “Só o amor constrói e, amando o Brasil, forçosamente o conduzireis aos
mais altos destinos entre as Nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em
cada coração brasileiro”. Ou seja, havia no discurso do Estado essa personificação do país
como alguém a quem se deveria amar, discurso esse retomado no da locutora. Ademais,
conforme discutimos no Capítulo 4, a associação entre Brasil e amor é extremamente forte na
discursividade brasileira.
Segue-se uma enumeração constituída pelos elementos da natureza “céu azul” e pelo
“Pão de Açúcar”, um dos mais conhecidos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro e do
Brasil, mas empregado de forma irreverente devido à adjetivação “sem farelo”. Soma-se a
essa primeira enumeração uma nova menção à bandeira, porém, desta vez, de forma
desrespeitosa (“um pano verde e amarelo”). Todos esses elementos entram de forma polêmica
em relação interdiscursiva com dizeres sobre a própria imagem da bandeira nacional, cuja
seleção de cores é comumente justificada pela relação dessas com elementos da natureza: o
241
verde das matas, o azul do céu, o amarelo do ouro. Tal imagem está em consonância com o
chamado “verdeamarelismo” “elaborado durante anos pela classe dominante brasileira como
imagem celebrativa do ‘país essencialmente agrário’” (CHAUÍ, 1996, p. 32), criado pelos
proprietários de terra e calcado “no otimismo da exaltação da Natureza e do ‘tipo nacional’
pacífico e ordeiro” (ibidem, p. 34).
Após a mencionada enumeração, aparece o verso exclamativo “Tudo isso é meu!”, que
é enfatizado na interpretação de Carmen Miranda, o que salienta o tom irônico sobre as
mencionadas dádivas do país. Segue-se com a enumeração iniciada por “feriado que pra mim
vale fortuna”, citando como exemplo a Retirada de Laguna, um fracasso militar brasileiro
ocorrido durante a Guerra do Paraguai, resultando na morte de centenas de soldados
(BANDECCHI, 1970). Por meio da seleção desse episódio da história do Brasil, há
novamente uma menção ao aparelho repressivo do Estado exército, estabelecendo-se uma
crítica irônica à estratégia de construção do patriotismo de infundir um orgulho pela pátria
advindo do resultado de ações militares nas quais se envolvam os Estados, às custas de várias
vidas. Lembremos que estratégia semelhante havia sido empregada em Escola de malandro.
Por fim, a letra da canção termina com a citação a três estados brasileiros
(Pernambuco, São Paulo e Bahia) que viveriam em uma “harmonia que não tem rival”.
Recordemos que fazia parte dos planos do governo estadonovista forjar um Estado-nação
forte e centralizado, plano este abalado pelos constantes conflitos encabeçados pelas
oligarquias regionais (FAUSTO; DEVOTO, 2004, p. 213). Dessa forma, vemos aqui
novamente na voz da locutora o discurso vigente do Estado mediante estratégias de
heterogeneidade mostrada (AUTHIER-REVUZ, 1990), notadamente a ironia.
Encontramos estratégias semelhantes às do samba de Assis Valente em três
composições de Noel Rosa: Com que roupa? (1929), O orvalho vem caindo, feito em parceria
com Kid Pepe (1934), e Samba da boa vontade, em parceria com João de Barro (1931). Além
de todos esses sambas terem Noel Rosa como seu autor ou coautor, também possuem
locutores individuais que dissertam sobre uma situação de penúria. Contudo, o aspecto
compartilhado por essas letras que mais nos interessa é o de que em todas elas o país é
mencionado direta ou indiretamente.
Em Com que roupa?, a relação com o Brasil é estabelecida musicalmente, por meio do
emprego da melodia do Hino Nacional no primeiro verso. Esse samba só chegou a ser
gravado em dezembro de 1930, com um arranjo apenas de voz e violões. Foi cantado pelo
próprio compositor com o acompanhamento do Bando Regional e se tornou o grande sucesso
242
do carnaval de 1931, alcançando mais de 15.000 cópias vendidas. Segundo MacCann (2001),
apesar desse samba se enquadrar ritmicamente no paradigma do Estácio, foi tematicamente
inovador. Isso porque, diferentemente da maioria daqueles, este não tratava de questões
amorosas, mas “paved the way for humorous lyrics, for local color, and (although quite
subtly) for critical national allegory”97 (MACCANN, 2001, p. 5).
A alusão ao nosso hino presente na versão original foi modificada nas gravações e na
partitura em função das prováveis censuras que poderia receber. Conforme apontam João
Máximo e Carlos Didier (apud MCCANN, 2001, p. 6), essa não teria sido a primeira
experiência musical de Noel Rosa com o hino, já que ele teria elaborado outras paródias dele
antes de Com que roupa?. Outro dado que relaciona esse samba ao país é que, na sua primeira
audição, o compositor o descreveu como “O Brasil de tanga” (MÁXIMO; DIDIER apud
MACCANN, 2001, p. 6), ou seja, na penúria. O próprio título da canção é uma expressão em
voga naquele momento que significava “com que dinheiro?”. Assim, encontramos uma
apropriação de um dos mais importantes emblemas nacionais para realização de uma crítica à
situação de miséria da população.
Já em O orvalho vem caindo, o Brasil é trazido à cena enunciativa primeiramente
mediante o emprego do sintagma nominal “céu de anil” que, como vimos no Capítulo 4 e na
análise de Recenseamento, costuma ser relacionado metonimicamente ao país. Acreditamos
que também o sintagma “minha terra”, seguido dos produtos da agricultura nacional banana e
aipim (“A minha terra dá banana e aipim”), se constituem como uma menção metonímica ao
Brasil. Julgamos que a seleção da banana possa se relacionar com o termo “república das
bananas”98, como buscaremos demonstrar mediante a seleção de alguns textos vinculados à
época. O primeiro texto que selecionamos é uma charge de 1937, na qual Getúlio Vargas
97
Nossa tradução: “Com que roupa? abriu caminho para as letras de veia humorística, para a cor local, e
(embora muito sutilmente) para a alegoria crítica nacional”.
98
“’República das Bananas’ é um termo pejorativo que faz referência a um Estado, geralmente latino-
americano, politicamente instável, dependente de uma economia primária, comandado por um governo rico,
corrupto, elitista e oligárquico. Enfim, é um termo que vem sendo utilizado desde o início do século XX para
caracterizar países em situações caóticas em matéria econômica ou social. Em um primeiro momento, foram
apontadas como ‘Repúblicas das Bananas’ Guatemala e Honduras, pois a origem da expressão descrevia com
perfeição a realidade daqueles dois países no fim do século XIX e início do XX. Posteriormente, o nome foi
sendo aplicado a todo país à beira do caos político ou econômico e com governos inoperantes e despóticos. A
expressão foi concebida para ser utilizada em uma obra literária de autoria do escritor norte-americano O. Henry
(cognome de William Sydney Porter – 11 de setembro de 1862 – 5 de junho de 1910) intitulada Cabbages and
Kings (Reis e Repolhos). Nesta novela, O. Henry utilizava a expressão ‘República das Bananas’ como uma
crítica à fictícia República da Anchúria, que nas palavras do autor era uma ‘ditadura servil’, que explorava por
meio da opressão e da violência a sua população e respectiva mão-de-obra, fazendo de seu país um enorme
latifúndio, com especial atenção à produção da banana”. Informação disponível em:
http://www.infoescola.com/geografia/republica-das-bananas/. Acessado em 25 jun. 2012.
243
espalhava cascas de bananas como forma de fazer a segurança do Palácio do Catete. Flores
(2001) acredita que essa seja uma alusão justamente à expressão “república das bananas”.
No mesmo ano da publicação dessa charge, foi lançada a marchinha Yes, nós temos
banana!, de João de Barro e Alberto Ribeiro, interpretado por Almirante, cuja letra faz
menção aos produtos da agricultura brasileira que são exportados para diferentes partes do
mundo, apesar da crise brasileira. Assim, acreditamos que, ao modo dos sambas de Noel com
os que estamos trabalhando neste subcapítulo, essa marchinha critica a situação de miséria
vivida por parte da população. Segundo o Dicionário Cravo Albin, essa marchinha teria sido
uma resposta à música norte-americana de Frank Silver e Irving Cohn, Yes, we have no
bananas. Não sabemos se foi uma resposta, haja vista que sua primeira gravação data de 1922
como parte da peça da Broadway Make It Snappy. Contudo, não há dúvidas de que serviu de
inspiração a julgar não apenas pela letra – que se refere a uma série de produtos de agricultura
que o locutor personagem coletivo afirma ter, com exceção das bananas –, mas também pela
melodia, que é muito semelhante à marchinha brasileira. Entre as gravações realizadas de Yes,
we have no bananas, chamou-nos especialmente a atenção a cantada por Spike Jones em
244
1950. No início dessa gravação, o cantor recita versos nos quais é feita a descrição de um
lugar paradisíaco no qual o locutor personagem afirma não haver ouro ou dinheiro, mas onde
ele possui o céu, o mar e o canto dos pássaros, coisas que o dinheiro não poderia comprar,
sendo ele, portanto, mais rico que um rei. 99 A canção, de cunho claramente humorístico
denotado por sua letra e por sua interpretação, é cantada com um forte sotaque estrangeiro, do
qual se entende que esse “paraíso das bananas” se relaciona com o outro, e não com o norte-
americano.
Podemos mencionar como outra referência à “república das bananas” associada ao
país, o filme brasileiro Banana da Terra, dirigido por Rui Costa em 1939. A história se passa
no fictício país de Bananolândia localizado numa ilha do Pacífico cuja economia se baseava
na produção e venda de bananas. Porém, devido à falta de compradores da fruta, sua rainha se
dirige ao Brasil para comercializar o produto, empregando uma forte propaganda no rádio e
nos jornais para alcançar seu objetivo.100 Ou seja, parece que aqui, como em Yes, we have no
banana, a república das bananas é o lugar do outro. No entanto, destaquemos que é neste
filme onde Carmen Miranda aparece pela primeira vez com o chapéu de frutas com o qual se
tornaria famosa e que seria sempre associado à sua figura no exterior. Além disso, não nos
esqueçamos da cena do filme Entre a Loura e a Morena (The gang's all here), de 1943, onde
Carmen Miranda canta The girl in the tutti frutti hat. Nela, a cantora chega num cenário
formado por uma plantação de bananas habitada por macacos, usando um chapéu enfeitado
com bananas, sentada em cima de um monte de bananas transportadas por um carro de boi.
Entre outras coisas, nessa cena, bailarinas descalças carregam xilofones cujas teclas imitam a
forma de banana e fazem uma inacreditável coreografia segurando bananas gigantes. A letra
da música ridiculariza o uso do chapéu com bananas, comparando-o com uma árvore de natal.
Além disso, faz uma referência direta às brasileiras, que seriam doces e tímidas até o pôr do
sol, mas se transformariam sob o brilho da lua tropical. 101 A cena se finaliza com Carmen
Miranda trajando um chapéu de bananas de proporção extraordinária.102
99
Colocamos a seguir a transcrição da introdução e de um link onde a versão pode ser escutada. “I need not
search for precious gold,/ Of wealth, I have my share./ For with my eyes, I scan the skies/ And find my fortune
there./ A host of priceless dreams unfold/ In songs that bluebirds sing./ The earth, the sea belong to me/ I'm
richer than a king./ To add to things that money cannot buy,/ An echo brings this very soft reply”. Disponível
em: http://www.youtube.com/watch?v=VUoMKuHwSjQ.
100
Informações disponíveis em http://cinemateca.gov.br/cgi-
bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=
000302&format=detailed.pft. Acessado em 25 jun. 2012.
101
Disponibilizamos a seguir a letra da mencionada música na sua versão original em inglês: “I wonder why does
everybody look at me/ And then begin to talk about a Christmas tree?/ I hope that means that everyone is glad to
see/ The lady in the tutti-frutti hat.// The gentlemen, they want to make me say, "Sí, sí,"/ But I don't tell them that,
I tell them, "Yes, sir-ee!"/ And maybe that is why they come for dates to me,/ The lady in the tutti-frutti hat.//
245
Certamente encontraríamos mais alusões a essa fruta no período com o qual estamos
trabalhando que pudessem se relacionar ao Brasil e ao samba. Contudo, acreditamos que essas
já são suficientes para demonstrar que a seleção da banana em O orvalho vem caindo pode se
relacionar com uma ideia do país visto como uma “república das bananas”, como um país em
desordem.
O Samba da boa vontade é o único no qual encontramos uma menção literal ao país. A
letra se inicia com uma alusão a uma Campanha da Boa Vontade que poderia ser associada,
pois, a alguma atividade de cunho institucional. No entanto, tal campanha se refere à
manutenção da alegria por parte dos alocutários personagens apesar do seu estado de penúria.
Por meio da segunda estrofe, sabemos que esse estado é devido ao locutor personagem ter
gasto o dinheiro do alocutário personagem. Na quarta estrofe, se menciona literalmente o país,
comparando-o a “uma criança perdulária”, de modo que acreditamos poder associar o locutor
das estrofes anteriores ao próprio país que personifica a política econômica levada a cabo
pelos políticos brasileiros.
Chamemos também a atenção a que nessa última estrofe o nome do país aparece no
sintagma nominal “meu Brasil” que, como vimos no Capítulo 4, está muito associado ao
discurso de cunho ufanista. Na penúltima estrofe, o país também é nomeado em “Neste Brasil
tão grande/ Não se deve ser mesquinho/ Pois quem ganha na avareza/ Sempre perde no
carinho”. Acreditamos que também aqui podemos estabelecer uma relação com o que
trabalhamos no Capítulo 4, onde discutimos como o sentimento de nacionalismo no Brasil se
constitui na discursividade brasileira por meio da vinculação com o sentimento de amor.
Ademais, pensamos que os aconselhamentos dados pelo locutor para que o alocutário
mantivesse o sorriso e a alegria frente à condição de miséria também se relacionam com a
imagem do brasileiro como um povo feliz, mesmo frente às adversidades, conforme vimos no
quarto capítulo. Contudo, muito diferentemente dos sambas vistos naquele capítulo, nestes se
lança mão do discurso disciplinador a modo de subvertê-lo por meio da ironia.
Conforme buscamos demonstrar, os sambas selecionados neste subcapítulo possuem
letras altamente polifônicas, polifonia essa alcançada, por exemplo, por meio da utilização da
heterogeneidade mostrada, mediante o emprego de discursos diretos e indiretos, bem como da
Some people say I dress too gay,/ But every day, I feel so gay;/ And when I'm gay, I dress that way,/ Is something
wrong with that?/ / Americanos tell me that my hat is high,/ Because I will not take it off to kiss a guy;/ But if I
ever start to take it off, ay, ay!/ I do that once for Johnny Smith/ And he is very happy with/ The lady in the tutti-
frutti hat!// Brazilian señoritas they are sweet and shy/ They dance and play together/ when the sun I high/ but
when the tropical moon is in the sky, ay, ay!/ They have a different kind of time/ and even I forget the time/ The
lady in the tutti fruit hat”.
102
Essa cena está disponível em http://www.youtube.com/watch?v=TLsTUN1wVrc. Acessado em: 25 jun. 2012.
246
ironia. Os enunciadores desses sambas se apropriam do discurso do Estado de unidade
nacional e patriotismo, incluindo-o de forma polêmica e irônica.
247
CAPÍTULO 9
Os marginais de lá e os de cá: confrontos e arremates
249
essas mudanças se deram musicalmente, mas eram mais visíveis na organização das letras que
foram passando da construção descritiva associada aos cuplés à outra essencialmente
narrativa. Diferentemente do caso do malandro, foi o compadrito descrito nos tangos
primordiais que se estabeleceu como parâmetro para a definição do que é ou não um
compadrito, mesmo nos tangos-canção compostos depois.
O espaço de origem nos tangos selecionados podia ser a cidade de Buenos Aires,
como vimos em El Porteñito e Matasano, ou ainda o bairro ou o arrabal idealizados, postos
em cena em oposição à cidade, como em Mala Entraña. Diferentemente do caso do samba,
como já vimos na Introdução e em outras partes da tese, no conjunto dos tangos, esse tipo de
menção é muito rara. As únicas associações que poderíamos relacionar à Argentina são o
emprego do adjetivo criollo para descrever os compadritos, mais comum nos tangos
cupleteros, que mantinham ainda uma relação mais estreita com os gêneros mais relacionados
à payada.
Conforme mencionamos na Introdução a esta tese, encontramos composições de
crítica social, como Cambalache ou Yira, yira. Também nessas composições encontramos o
tipo de locutor que denominamos nesta tese de demiúrgico, encontrado também nos tangos
que tratam dos marginais sociais com os que lidamos aqui. A maior parte desse tipo de tango
de crítica social foi composta nos anos 1930, a chamada de “década infame” em função da
crise política, econômica e social pela qual passava a Argentina. Nesses tangos, também se
estabelece uma dicotomia, porém não entre os compadritos – que se negam a trabalhar, mas
que são descritos como personagens de certo modo heroicos – e os otários – descritos
depreciativamente. A dicotomia que estabelece se dá entre os gananciosos sem caráter que
ocupam o poder e o trabalhador que sofre e já não vê sentido em trabalhar. Isto é, um mundo
em que o sujeito honesto não tem reconhecimento. Assim, os personagens desses tangos não
se caracterizam como os outsiders que focalizamos neste trabalho, e por isso esse tipo de
tango não entrou em nosso corpus.
Assim como no samba, e seguindo o que descrevemos na Parte 2 quando nos
dedicamos à topografia no tango, o arrabal é descrito idilicamente com traços que o
identificam com o campo, enquanto a cidade é descrita como o lugar do asfalto e relacionado
à corrupção moral, como ocorre nos tangos que tratam das chamadas “milonguitas”, sendo
Milonga fina e Pompas de jabón ótimos exemplos dessa dicotomia. A cidade é instaurada
como o lugar do outro, daqueles que provocaram o desaparecimento do idílico arrabal e,
consequentemente, o do compadrito, como vimos em No aflojés. Destaquemos que esse
250
aspecto do tango se assemelha muito ao que encontramos em A favela vai abaixo, no qual
também são os habitantes da cidade os responsáveis pela destruição do espaço da
malandragem. No entanto, no caso dessa composição brasileira, não do desaparecimento do
grupo, mas da necessidade de que ele buscasse outro lugar.
Nos tangos, o cabaré é outro espaço colocado em oposição ao bairro ou ao arrabal,
associado ao vício e à ilusão, como vimos em Patotero Sentimental. Esse espaço também está
muito presente nos tangos que falam de milonguitas, muitas vezes associados ao próprio
tango, como é o caso de Mano cruel. Destaquemos que encontramos em Mulher boêmia e Até
hoje não voltou um movimento semelhante, já que neles o lugar do samba é posto como de
corrupção moral e o interior do país como o lugar da pureza. No caso do tango, pensamos que
essa dicotomia talvez indique que a definição do arrabal como um espaço bucólico nessas
canções acabe identificando o tango com o urbano em oposição ao campo arrabalero.103
Julgamos que um dos grandes temas do tango-canção é o da afirmação ou negação da
origem dos personagens marginais e dos questionamentos gerados por seu posicionamento,
justamente porque a definição da origem marca a definição do próprio personagem. E origem,
além da topografia, abrange também a família, representada em geral apenas pela figura
materna. Em geral, essa figura é abandonada no bairro ou arrabal pelo filho, como vemos em
Mala Entraña, ou pela filha, como vemos Milonguera. Voltaremos a esses aspectos mais
adiante.
Também a patota ou o malevaje são postos como a origem que o compadrito, por
medo de perder sua identidade, não consegue negar, como vimos Patoteto Sentimental e
Malevaje. Essa desestabilização dentro do grupo é geralmente causada pelo sentimento que o
malevo nutre por uma mulher. Vimos que os malevos dos primeiros tangos eram descritos
como mulherengos ou proxenetas, de modo que o relacionamento amoroso com apenas uma
mulher significaria a inadequação ao perfil de malevo, bem como a possível submissão à
disciplina familiar.
Nos primeiros tangos, o compadrito ocupava a instância de locutor personagem e
falava para seus iguais acerca da sua superioridade sobre os demais do grupo, ao estilo das
payadas de contrapunto. Já nos tangos-canção, por meio da análise de Patotero Sentimental e
Malevaje, encontramos compadritos que ainda ocupavam a instância de locutores, mas cujas
103
Essa oposição fica bastante clara no filme Luces de Buenos Aires no qual uma moça do campo é atraída por
um empresário que a leva para Buenos Aires para tentar a carreira de cantora na capital argentina. Lá, ela acaba
se entregando ao empresário e a vida do cabaré até que seu ex-namorado a resgata e a leva novamente para o
campo.
251
decisões eram norteadas pelo olhar do grupo e pelo temor de ser dele excluído. Depois,
encontramos outros tangos nos quais o compadrito deixa de ocupar a instância de locutor e
muda para a de alocutário ou personagem, passando, pois, a ser descrito totalmente pelo olhar
de uma terceira pessoa, como é o caso de El Ciruja ou el Taita del Arrabal.
Nos sambas selecionados, apenas em Caixa Econômica e Recenseamento encontramos
menção à família, tema sobre o qual nos deteremos mais adiante. No entanto,
semelhantemente aos tangos vistos, encontramos sambas em que se estabelece uma
incompatibilidade entre o envolvimento emocional com uma mulher e a malandragem, como
vemos em Abre a janela, Malandragem e Ora, vejam só. Por outro lado, em Malandro
sofredor e Palacete de malandro encontramos um malandro descrito com traços românticos e,
em A vadiagem, um malandro que se dizia “regenerado” pelo amor de uma mulher.
Por outro lado, localizamos mais ocorrências de sambas nos quais o personagem
malandro, quando estabelecia um relacionamento com uma mulher, o fazia sem seguir os
moldes socialmente esperados de um homem. Eram os casos dos sambas de “mulheres de
malandro” nos quais figuras femininas diziam sustentar economicamente seus companheiros,
pareciam se dedicar à prostituição e diziam gostar de apanhar, como vimos em É bamba, Por
amor a esse branco e O meu amor tem. Também localizamos tangos nos quais compadritos
eram descritos como proxenetas, como em El Porteñito, e também violentos com as mulheres,
como é o caso de El Taita. Em tangos-canção, encontramos em Guapo sin grupo traços de
proxenetismo, além de uma descrição de violência de gênero consentida, aspecto esse também
presente em Mi papito.
Achamos também alguns sambas em que locutoras femininas se queixavam do fato de
sustentarem o seu companheiro classificado como malandro, como em É o que ele quer,
Inimigo do batente, Não admito e Vá trabalhar. Encontramos nos tangos Haragán e ¡Qué
calamidad! exatamente o mesmo. Essas letras brasileiras e argentinas apresentam outra
regularidade no que tange às profissões do âmbito doméstico das mulheres, de lavadeira em
Inimigo do batente e a de passadeira em ¡Qué calamidad!. No entanto, ressaltemos que, no
caso argentino, os homens não são chamados de compadritos, guapos, patoteros ou malevos,
mas de nomes depreciativos como haragán. Já nos sambas, eles são explicitamente
relacionados à malandragem.
Outro aspecto, que é comum tanto aos malandros quanto aos compadritos, é a
associação desses ao fazer poético do samba e do tango. O compadrito, assim como ocorria
252
com o gaucho, costuma aparecer relacionado tanto ao baile quanto à execução de tangos,
assim como ocorre com o malandro.
253
verte contento... Pa' eso, nomás.”). No entanto, como se vê, esses dois casos são apenas
expressões de desejo mediante construções quase lexicalizadas. Por outro lado, encontramos a
associação do malevaje a um destino, porém, diferentemente do caso brasileiro, essa condição
é posta como um castigo, conforme vimos em Ventarrón. Destaquemos que esse destino está
sempre associado a uma circunstância social e/ou familiar desencadeante para a condição de
marginal, tanto no caso dos compadritos como no das milonguitas.
254
Como se vê, semelhantemente aos tangos que tratam das milonguitas, nesse samba
uma mulher abandona o seu espaço de origem, nesse caso o barracão, e vai para a cidade,
descrita como o lugar da ilusão. Ademais, o tecido de chita é empregado metonimicamente
para designar a vida anterior à ida à cidade, assim como encontramos o percal empregado nos
tangos com o mesmo objetivo, conforme vemos, por exemplo, em Milonguita (“Milonguita,/
los hombres te han hecho mal/ y hoy darías toda tu alma/ por vestirte de percal...”).
Encontramos outro caso de um samba que tratava de uma mulher da orgia e de um
tango de uma milonguita que apresentam regularidades que nos chamaram especialmente a
atenção. Vejamos:
255
passional, apesar de sua letra não ser também a de uma “canção de encontro”. 104 Já no caso do
tango, infelizmente não conseguimos nenhuma gravação sua, de modo que nos deteremos
aqui nas próprias letras de ambas as composições. As duas são narrativas, mas no samba
temos um locutor personagem que fala sobre si mesmo, enquanto no tango temos um locutor
sem marca de pessoa. No entanto, em ambos, o que se conta é muito semelhante: trata-se de
um homem que chega em casa depois de um dia de trabalho e encontra um bilhete da mulher
no qual ela conta que havia ido embora porque não suportava mais a vida de casada. No caso
do samba, a própria palavra “orgia” é empregada.
Outra semelhança entre as duas letras é a presença da vizinhança, já que no samba é
uma vizinha que entrega o bilhete ao personagem masculino, enquanto no tango, a mulher ao
ir embora sai “taqueando apurada los patios pasó./ No la fue de serena, se le hacía que todos/
palpitaban lo fule de su resolución”. Ou seja, pela menção ao patio, parece que se trata de um
conventillo e que a mulher desse tango, do mesmo modo que a mulher do samba, desejava
que os vizinhos soubessem de sua resolução de abandonar seu companheiro. No tango, os
vizinhos voltam a ser mencionados como aqueles que comentam a situação do personagem
masculino.
Apesar dessas semelhanças, o final de cada uma das canções é sumamente distinto. No
samba, na última estrofe, o homem afirma que havia feito de tudo para agradar a mulher,
tendo ido “até” mesmo parar no cais do porto, ocupação que, como vimos, é uma das
consideradas piores pela malandragem. Disso, podemos concluir que o personagem masculino
era ele mesmo um “malandro regenerado” que havia se unido a uma “mulher da orgia
regenerada”. Frente ao retorno desta à boemia e à sua afirmação “parei”, concluímos que ele
também retorna à orgia. Assim, temos novamente, apesar das semelhanças, um tango
melodramático e um samba irreverente.
Nos tangos analisados, encontramos casos de “mulheres perdidas” que se unem a
homens apenas por interesses financeiros e que acabam por destruir a vida destes, como é o
caso de Las vueltas de la vida e Aquel tapado de armiño. Encontramos algo semelhante nos
sambas Caixa econômica e Espera mais um ano. Porém, nesses casos, os homens, que
ocupam a instância de locutor personagem, anunciam que se negam a trabalhar para satisfazer
104
Tatit (2004) chama de “canções de encontro” aquelas que eram, nos 1930 e 1940, compostas para serem
lançadas no carnaval e que tinham “melodia contendo temas recorrentes, centrada no refrão e com letra
celebrando a união do enunciador ou dos personagens com seus objetos e valores”. No caso desse samba,
podemos dizer que, musicalmente, caracterize-se como uma canção de encontro. Já sua letra, ainda que não
celebre uma união, tem um certo tom humorístico que suaviza o desencontro narrado.
256
os desejos materiais das mulheres que ocupam a instância de alocutária. Ademais,
diferentemente dos tangos referidos, esses sambas têm tom sumamente humorístico.
257
Nos tangos, além do jogo como vício, também encontramos menções a entorpecentes.
O álcool aparece associado à identidade do compadrito em No aflojés (“Por tu ausencia en
las borracherías/ cambió la estantería/ el gusto de las cañas...”), mas também como um meio
para se esquecer de algo em Esta noche me emborracho (“Esta noche me emborracho bien,/
me mamo, ¡bien mamao!,/ pa' no pensar”) e o já mencionado La historia de siempre.
Também é colocado como um meio para “encarar a verdade”, como vimos em Patotero
Sentimental.
O champanhe é a bebida mais especificamente nomeada nas letras de tango, mas não
associada ao compadrito. Em Seguí mi consejo aparece em perspectiva positiva, associado à
ascensão econômica (“dormila en colchón de plumas y morfala con champán”), mas não
esqueçamos que esse tango é construído em tom irônico. A maior parte das vezes em que essa
bebida é posta em cena, é associada a uma perspectiva negativa, como forma de fuga
vinculada ao “mundo de ilusão” do cabaré, como vemos em Flor de fango (“Te gustaban las
alhajas,/ los vestidos a la moda/ y las farras de champán”), Zorro gris (“Al fingir carcajadas
de gozo/ ante el oro fugaz del champán,/ reprimías adentro del pecho/ un deseo tenaz de
llorar”), Los dopados (“Ya no sufres, ya no sientes/ el champán mato tu almita/ y, en tu pecho
no palpita/ ni nostalgia ni tristeza/ por lo que fue […]Un cariño te ha perdido/ y, en el vicio
te ha extraviado”) e Milonguita (“¡Ay, qué sola, Estercita, te sientes!/ Si llorás...¡dicen que es
el champán!”).
Além disso, o champanhe pode aparecer associado à cocaína, como vemos em Griseta
(“Y una noche de champán y de cocó,/ al arrullo funeral de un bandoneón,/ pobrecita, se
durmió”). Também encontramos menções ao uso exclusivo da cocaína, em Fanfarrón (“que
por pura fantasía te dopás con cocaína”), Milonga fina (“Te declaraste Milonga fina/ cuando
te fuiste con aquel gil,/ que te engrupía con cocaína/ y te llevaba al Armenonvil”) e Maldito
tango (“Como esa música domina/ con su cadencia que fascina,/ fui entonces a la cocaína/ mi
consuelo a buscar”). Do mesmo modo, o uso de morfina é mencionado em El Taita del
Arrabal (“Pobre Taita, muchas noches,/ bien dopado de morfina,/ atorraba en una esquina/
campaniao por un botón”).
Assim, com exceção do caso de Fanfarrón, Esta noche me emborracho e El Taita del
Arrabal, as menções a entorpecentes realizadas a partir de uma perspectiva negativa são
associadas às milonguitas, no que encontramos uma semelhança com o caso das mulheres da
orgia do samba. Destaquemos que a maior presença do jogo nos tangos é congruente com o
258
tom sórdido que aparece em muitos deles, mas nos chama bastante a atenção a sua pouca
presença nos sambas.
No que se refere mais especificamente ao trabalho, nos tangos que tratam sobre
compadritos, o fato de não se trabalhar, de se dedicar ao jogo ou mesmo ao proxenetismo, é
posto em cena como algo positivo, característica já presente nos tangos cupleteros e que se
mantém nos tangos-canção. Quando não trabalhar passa a ser descrito como algo negativo, a
figura masculina não recebe nenhum dos nomes associados ao compadrito, a saber, malevo,
patotero, guapo ou taita, mas denominações empregadas depreciativamente como fanfarrón,
dandy, niño bien ou haragán. Encontramos apenas em Seguí mi consejo e ¡Qué fenômeno! o
fato de não trabalhar descrito como algo positivo, mas nesses casos não associado à figura do
compadrito. Já nos sambas, encontramos tanto naqueles que enunciam o fato de não trabalhar
como positivo, como nos que o descrevem como algo negativo, a associação é com a
malandragem.
Ademais, tanto no caso brasileiro quanto no argentino, os possíveis trabalhos
enunciados para as figuras masculinas são relacionados a atividades braçais, como na menção
à pedreira de Não admito (“Se quiser, vá trabalhar, oi!/ Vá pedir emprego na pedreira”), ou ao
cais do porto em Seguí mi consejo (“no vayas al puerto... ¡te puede tentar!.../ Hay mucho
laburo, te rompés el lomo,/ y no es de hombre pierna ir a trabajar”) e Oh, seu Oscar! (“Até
no cais do porto eu fui parar/ Martirizando o meu corpo noite e dia”). Conforme discutimos,
em ambos os países naquele momento, esse tipo de trabalho era visto negativamente, em
função de sua associação à escravidão, no caso brasileiro, e à falta de estudos, no caso
argentino. Outra semelhança encontrada é que, tanto nos sambas quanto nos tangos, o mesmo
termo “otário” está relacionado àqueles que trabalham.
5. Aparelhos silenciados
Tendo em vista que um dos aspectos mais relevantes de nossa tese era a observação de
como se davam os embates entre os enunciadores identificados como marginais e aqueles
relacionados aos aparelhos ideológicos e repressivos do Estado, ao final de nossa análise
chamou-nos a atenção a elipse de alguns desses aparelhos nos sambas e nos tangos
selecionados.
Atentemos, primeiramente, ao caso da família como vínculo parental. Nos tangos
selecionados, a menção a esse tipo de relação familiar se constituiu como um dos mais fortes
traços de aparelhos ideológicos do Estado. A família era colocada como origem de
259
compadritos e milonguitas, representada especialmente pela mãe solteira que era abandonada
por essas figuras no bairro ou arrabal. No caso das milonguitas, também o pai em conjunto
com a mãe, os viejos, eram postos em cena como aqueles que eram deixados no lugar de
origem e que sofriam em decorrência desse abandono. Isto é, tanto a família quanto a
topografia, outra instância intrinsecamente vinculada à origem desses personagens marginais,
apareciam associadas. A família também surgia representada pelos filhos que sofriam em
função do hábito do jogo de personagens masculinos outsiders. Em resumo, a relação que se
estabelece com a família é sumamente trágica e, em alguns casos, mesmo melodramática. A
família não é centro do conflito, e aparece principalmente como espaço perdido ou desfeito,
mas aparece.
Já nos sambas selecionados, encontramos a menção a vínculos parentais somente em
duas composições. A primeira delas é Caixa econômica, na qual o locutor personagem afirma
que seu avô havia “morrido na luta” e o seu pai havia “se cansado na labuta”. Afirmava que
em razão disso ele havia “nascido cansado”, “herança dos antepassados”, e não podia
trabalhar. Assim, são selecionados os ascendentes masculinos que haviam sofrido e até
mesmo morrido por conta do trabalho. Acreditamos que podemos encontrar, nesse caso, uma
alusão ao tipo de trabalho braçal e extenuante destinado aos escravos e seus descendentes. No
entanto, salientemos que essa menção não é colocada de forma trágica ou melodramática, mas
irreverente.
Recenseamento é o segundo samba no qual encontramos um vínculo parental. Nessa
composição, um agente recenseador inquire a locutora personagem acerca do seu
companheiro porque a vê como uma mãe solteira, já que ele encontra uma criança dormindo
no chão da casa da mulher e esta não tinha uma aliança na mão. Ou seja, o agente lança sobre
a locutora personagem um olhar crítico em virtude de ela não se enquadrar no ideal de
família: o tipo de família selecionado nesse samba é justamente aquele caracterizado pelo seu
“desajuste”. Como vimos na análise dessa composição realizada no capítulo anterior, a
locutora personagem reage a essa inquirição de forma sumamente irônica e mesmo
humorística. Assim, tampouco nesse caso se estabelece uma postura trágica ou
melodramática, muito embora o cenário construído da vida da personagem fosse de absoluta
pobreza e de um núcleo familiar desestabilizado.
Dessa maneira, o número de vezes e a maneira como a família é posta em cena no
tango estabelece um contraste evidente com a sua quase nula presença no caso do samba.
Julgamos que o samba permaneceu, na sua identidade como gênero, como um espaço de
260
“permissão” e, por isso, a família não o atravessa. Ou seja, na “regulação” histórica pela que
passou esse gênero, a família foi excluída, elipse essa que reafirma o peso da instituição
familiar na formação social brasileira. É claro que não pode ser desconhecido, também, outro
fator que julgamos não contraditório com o anterior: a memória recente da escravidão,
sistema que dava lugar a laços familiares difusos e que envolveu a principal etnia presente nos
espaços de consolidação do samba.
Em segundo lugar, atentemos à presença do aparelho repressivo da polícia. Nos
sambas, encontramos várias menções a esse aparelho, bem como a do exército. Vimos que
capoeiristas sofreram forte perseguição por parte da polícia. Estando o samba originariamente
muito associado a esses grupos: seus praticantes também foram perseguidos, perseguição essa
exposta em composições com as que trabalhamos. Esse aparelho repressivo é também
responsável pela expulsão de personagens marginais de seus espaços originais, resultado das
políticas higienistas aplicadas então.
Já no caso do tango, as únicas menções relacionadas a aparelhos repressivos que
encontramos são citações à prisão, como ocorre em El Taita e Mala Entraña, mas não
encontramos menções à polícia nem ao exército. Essa elipse nos pareceu muito intrigante, em
primeiro lugar, por conta da estreita filiação entre o tango e a literatura gauchesca, na qual o
gaucho idealizado era descrito como aquele que não se enquadrava no mundo moderno e por
isso era perseguido pela polícia. Em segundo lugar, recordemos também que o exército foi
empregado na Argentina como um forte instrumento disciplinador, utilizado especialmente
para “argentinizar” o grande contingente de imigrantes.
Do mesmo modo que havia ocorrido no Brasil, conforme aponta Bazán (2004),
também na Argentina houve um forte furor higienista no fim do século XIX e início do XX. O
principal foco dessa política era, novamente, os imigrantes, além dos novos meninos de rua
derivados da imigração, dos ladrões e dos anarquistas, sendo a polícia a responsável por botar
em prática a repressão a esses grupos. Considerando, pois, esse cenário, chama muito a
atenção que em tangos protagonizados por personagens marginais, os aparelhos repressivos
não se façam presentes. Pensamos que as omissões da polícia e do exército mereçam ser
pesquisadas em trabalhos futuros.
Também o aparelho ideológico escolar é bastante mencionado nos sambas que tratam
sobre marginais, o que não ocorre no caso dos tangos selecionados. Lembremos que na
Argentina também a escola foi empregada como um forte instrumento de disciplinamento e de
argentinização da população imigrante. Embora tenhamos encontrado uma maior coincidência
261
do ponto de vista dos enunciadores dos tangos selecionados com a perspectiva disciplinadora
do Estado, julgamos que a linguagem dos tangos, com o emprego do falar reo e do
vocabulário lunfardo, foi uma forma de marcar o grupo como marginal e de resistência ao
disciplinamento posto em prática pela escola. No entanto, ressaltemos que também essa
linguagem marginal vai sendo aos poucos deixada de lado.
Já no Brasil, o aparelho escolar foi empregado com uma intensidade bem menor e com
menor abrangência na época com a que lidamos, especialmente nas camadas pobres da
sociedade. Nos sambas trabalhados, a escola era geralmente trazida à baila de forma polêmica
e irônica. Foram várias as composições nas quais se dizia que a escola dos malandros era o
samba ou a malandragem. Acreditamos que encontramos aí um traço da exclusão que sofriam
os membros das classes baixas do ambiente escolar, apesar de as letras geralmente seguirem a
norma culta do português falado.
Voltaremos a focalizar a questão da linguagem mais adiante.
6. As vozes marginais
Realizaremos neste subcapítulo uma classificação das composições de samba e de
tango que tratam de personagens marginais selecionadas considerando a relação estabelecida
entre as instâncias do locutor, do alocutário e do personagem.
Consideraremos aqui locutor sem marcas de pessoa aquele que não manifeste marcas
de primeira pessoa, mas consista apenas em uma voz que fala sobre um personagem ou uma
situação. Assim, um alocutário sem marcas de pessoa será aquele instaurado quando se
estabelece um locutor sem marca de pessoa. Esse alocutário também se plasmará nos
enunciados em que se instaure um locutor com marcas de primeira pessoa, mas que não
explicita o alocutário por meio de marcas de segunda pessoa.105
Chamaremos de locutor ou alocutário individual aqueles expressos no enunciado por
meio da primeira pessoa do singular, no caso do locutor, e segunda do singular, no caso do
alocutário. Por outro lado, chamamos de locutor ou alocutário coletivo aqueles expressos pela
primeira do plural, no caso do locutor, e na segunda do plural, no caso do alocutário.
Também buscaremos indicar as mudanças de instâncias enunciativas, como
personagens que passam a alocutários ou locutores a personagens, por exemplo. A modo de
simplificar a classificação, não consideraremos aqui os locutores incluídos mediante discursos
diretos ou indiretos.
105
Tanto para a segunda pessoa do singular quanto para a do plural, consideraremos todas as formas de
tratamento que indicam um alocutário representado: todos os pronomes de tratamento, os vocativos etc.
262
Atentemos primeiramente aos 63 tangos selecionados:
1. Locutor individual fala sobre alocutário individual: Bailarín compadrito, Los dopados,
Milonga fina, Milonguera, Pompas de jabón, Fanfarrón, El Malevo, Flor de fango, Seguí mi
consejo, Mano cruel, Compadrón, Niño Bien, No aflojés, Bailarín compadrito, ¡Qué
fenómeno!, Zorro gris, Uno y uno, Mala Entraña, Canchero, Guapo y varón, Malevito, La
Maleva, Dandy, Griseta, Galleguita, Ventarrón, Milonguita, Mi papito. (28)
2. Locutor individual fala sobre sua relação com alocutário individual: Los mareados,
Margot, Aquel tapado de armiño, ¡Qué calamidad!, Pan Comido, Palermo, Malevaje,
Preparate pa'l domingo, Haragán, Mano a mano. (10)
3. Locutor sem marcas de pessoa fala sobre personagens para alocutário sem marcas de
pessoa: El Taita del Arrabal, El Ciruja, Los burros, El motivo (Pobre paica), Don Juan
Malevo, La historia de siempre. (6)
4. Locutor individual fala sobre sua relação com personagens para alocutário sem marcas de
pessoa: Matasano, Maldito tango, ¿Por qué soy reo?, El Porteñito, Guapo sin grupo, De mi
barrio, Las vueltas de la vida, Por una cabeza. (8)
5. Locutor individual fala sobre sua relação com personagens para alocutário coletivo: El
Taita, El Torito, Soy tremendo, Pipistrela. (4)
6. Locutor individual fala sobre sua relação com personagens para alocutário individual:
Esta noche me emborracho, Nubes de humo (Fume compadre), Mama yo quiero un novio (3).
7. Dois locutores individuais: um locutor sem marcas de pessoa fala sobre um alocutário
individual; locutor individual fala sobre sua relação com personagens: Patotero sentimental,
Ofrenda maleva (2).
8. Combinação 1 e 3: Tigre Millán, El Rey del Cabaret (2).
Atentemos agora à classificação dos 69 sambas selecionados:
1. Locutor individual fala sobre sua relação com alocutário individual: Ave de rapina,
Mulher boêmia, Amor de malandro, Se você jurar, Malandro medroso, Sinto saudade, Espera
mais um ano, Abre a janela, O “x” do problema, Caixa Econômica, Mania da falecida,
Dama do Cabaré, Não admito,Vá trabalhar, Malandro, Não é isso que eu procuro, A
malandragem, Esquina da vida, Arranjei outra, Samba da boa vontade (21).
2. Locutor individual fala sobre sua relação com personagens para alocutário sem marcas
de pessoa: É bamba, É o que ele quer, Fez bobagem, Inimigo do Batente, Mulato de
qualidade, Vai, mulher da orgia, Até hoje não voltou, Oh, seu Oscar!, Recenseamento (9).
263
3. Locutor sem marcas de pessoa fala sobre personagens para alocutário sem marcas de
pessoa: Mulher de malandro [1932], João Ninguém, Mulher de malandro [1945], Maria
Fumaça, Força de malandro (5).
4. Locutor individual fala sobre si mesmo para alocutário sem marcas de pessoa: Eu vou pra
Vila, O orvalho vem caindo, Eu trabalhei, Golpe errado, Doutor em samba, A vadiagem (5).
5. Locutor individual fala sobre si mesmo para alocutário sem marcas de pessoa: Rei
vagabundo, Fui louco, Palacete de malandro, Bebida, mulher e orgia, Foram-se os
malandros (5).
6. Locutor individual fala sobre si mesmo para um alocutário individual: Nem assim, Com
que roupa?, Que se dane, Lenço no pescoço, Cabide de molambo (5).
7. Locutor individual fala sobre sua relação com um alocutário individual; este se instaura
como personagem: O meu amor tem, Mulata fuzarqueira, Nem é bom falar, Desacato (4).
8. Locutor individual fala sobre personagens para alocutário sem marcas de pessoa: Mulato
bamba, O amor regenera o malandro, Malandro sofredor (3).
9. Locutor individual fala sobre sua relação com personagens para alocutário individual:
Batuque na cozinha, O trabalho me deu bolo (2).
10. Locutor individual fala sobre sua relação com personagens para um alocutário coletivo:
Por amor a este branco, Ora, vejam só (2).
11. Locutor individual fala sobre sua relação com personagens; estes se instauram como
alocutários individuais: Bom elemento, Saudade do meu barracão (2).
12. Locutor individual fala sobre si mesmo para um alocutário coletivo: O bonde São
Januário (1).
13. Dois locutores individuais falam sobre si mesmos; um deles se instaura como coletivo: O
que será de mim (1).
14. Locutor individual fala sobre sua relação com um alocutário individual; aquele se instaura
como um locutor coletivo: Batente, A favela vem abaixo (2).
15. Dois locutores individuais falam de si mesmos para alocutário sem marcas de pessoa:
Escola de malandro (1).
16. Locutor coletivo fala sobre sua relação com um personagem; aquele se transforma em
locutor individual e fala sobre personagens: Gosto que me enrosco (1).
264
Nessa classificação das composições no que diz respeito a sua materialidade verbal,
primeiramente, atentemos ao fato de que encontramos um número um pouco maior de sambas
(69 letras) do que de tangos (63 letras), o que não nos parece uma diferença numérica
significativa. Encontramos nos samba uma tendência maior a que as entidades mudem de
nível de enunciação, fato denotado também pelo maior número de categorias localizadas nos
sambas – dezesseis – do que no tango – oito.
Pensamos que tal fenômeno tenha sido influenciado pela forte ascendência que o
samba sofreu em seu período inicial dos sambas de roda ou dos partidos altos, já que esses
eram comumente formados por um refrão mais ou menos fixo e tinham as estrofes compostas
por meio do improviso, o que favoreceria que as instâncias enunciativas mudassem de nível.
Ainda que os sambas com os quais lidamos tenham sido elaborados por compositores
específicos que as registravam, pensamos que aquela estrutura dos sambas de partido alto
tenha permanecido de alguma forma nos sambas do período ao qual nos dedicamos. É claro
que até hoje em dia encontramos sambas no estilo do partido alto, mas observamos uma maior
tendência à estabilidade das entidades nos níveis enunciativos ao longo dos anos 1930.
Como outra hipótese que corroboraria esse fenômeno, levantamos o também
mencionado fato de os sambas naquela época serem muitas vezes elaborados por diferentes
parceiros, sem distinção entre os compositores da letra e o da música, prática que pensamos
favorecer o fenômeno descrito. Já no caso do tango, a maioria das letras foi composta por um
autor e as músicas por outro. Em nosso corpus, encontramos sete tangos cujas letras e
músicas foram compostas por um só artista, sendo três deles de autoria de Angel Villoldo, o
que pode indicar uma característica relacionada mais especificamente ao autor, ou ainda à
época. Encontramos três casos em que a música foi composta por dois artistas e a letra por
outro, e oito casos em que a música foi composta por um artista e a letra por outros dois. As
45 restantes tiveram a letra elaborada por um artista e a música por outro. Seja como for,
todos os tangos com os que lidamos indicam quem compôs a música e quem compôs a letra, o
que não encontramos em nenhum daqueles sambas selecionados que foram compostos por
mais de um artista, o que nos faz concluir que letra e música tinham sido compostas
conjuntamente pelos autores da canção.
Além do mais, a grande maioria dos tangos da época à qual nos dedicamos, com
exceção dos cupleteros, que tinham caráter descritivo, soe contar uma história, tem um cunho
narrativo, o que favorece uma maior estabilidade dos níveis da enunciação. Além da clara
influência do teatro, julgamos que também as payadas incidiram nessa estabilidade das vozes.
265
Lembremos que as chamadas payadas de contrapunto se caracterizam por estabelecer o
desafio entre dois payadores, o que favorece, pois, a centralidade na primeira pessoa e a
consequente estabilidade das vozes.
Recordemos que, nas letras de tango de caráter descritivo, os locutores instaurados
eram eles próprios compadritos que falavam sobre si mesmos ou sobre sua relação com
personagens de seu grupo. Já no tango-canção, essa figura vai gradativamente saindo da
instância de locutor, passando para a de alocutário e depois ocupando apenas a de
personagem. Acreditamos que esse fenômeno possa, por um lado, se relacionar com a figura
empírica do compadrito, já que esse teria ficado “allá por los 1890”, conforme vimos
descrever Borges. Assim, pensamos que o compadrito tangueiro, a exemplo do que passou
anteriormente com o gaucho, é enunciado como um ser idealizado e relacionado à ficção e ao
passado.
Por outro lado, no tango-canção o compadrito passa daquela postura hedonista dos
cupleteros a outra relacionada a uma identidade em revérbero que o faz retornar
constantemente a um momento passado que determina o seu presente, bem como o seu futuro.
O compadrito e as milonguitas se transformam em personagens cindidos entre o exterior e o
interior. Assim, a questão da delimitação de suas identidades é o principal eixo argumentativo
dos tangos que tratam desses personagens marginais: dizer o que eles eram, o que não eram, o
que deveriam ser, bem como o que é verdade ou mentira, o interior colocado em confronto
com a aparência. Foi o que chamamos no Capítulo 7 de “identidade em revérbero” que, como
gesto de delimitação constante, favorece a estabilidade das instâncias pessoais. Além disso,
esses tangos são organizados a partir do ponto de vista de um locutor demiúrgico, menos
propenso à ambiguidade, o que também favorece a maior estabilidade dos níveis enunciativos.
Nesse sentido, recorramos a Pablo Vila (1996), que encontra nos discursos narrativos
uma estreita relação com a definição identitária. Conforme aponta o autor, o discurso
narrativo é uma das formas encontradas para se entender a dimensão temporal da existência.
Ele acredita que (grifos nossos): “es la narrativa la que construye la identidad del personaje
al construir el argumento de la historia. Así, lo que produce la identidad del personaje es la
identidad del argumento y no viceversa”. O autor também destaca que quem conta uma
história explica o seu presente dando conta do seu passado e ao mesmo tempo também projeta
sua vida para o futuro. No caso que nos concerne, a organização das letras de tango em forma
de narrativas está absolutamente em consonância com sua linha argumentativa centrada na
definição das identidades dos personagens. Igualmente, Vila, em um artigo elaborado
266
conjuntamente com Pablo Semán (1999), aponta que o tango no início do século XX havia
sido uma “música de uso”, no sentido de que havia sido empregado pelos imigrantes, para,
entre outras coisas, ser um suporte para sua identidade.
Ressaltemos que alguns tipos de tango que não focalizavam personagens outsiders,
como é o caso daqueles de cunho mais autobiográfico – como Volver ou Adiós muchachos –
ou daqueles mais centrados na topografia – como Buenos Aires ou San José de Flores –, estão
em primeira pessoa. Julgamos que essa constatação indica que a tendência à instauração de
um locutor demiúrgico, bem como a de personagens cindidos com identidades em revérbero,
que encontramos nos tangos que tratam de compadritos e de milonguitas, torne-se mais
significativa. Atentemos que os grupos 1 e 2 dos tangos selecionados somados correspondem
a um ato de interpelação; isto é, há uma grande diferença entre os tangos com os que estamos
lidando e os autobiográficos, cujos locutores não são interpeladores. Essa constatação nos
permite ponderar a importância da diferença de quando o locutor é também personagem, visto
que sair do papel de interpelador naturalmente o enfraquece. Corroborando essa verificação,
está o fato de que a maioria dos personagens que ocupam também o lugar de locutor nos
tangos-canção é de mulheres que se queixam dos seus companheiros que não trabalham, ou
ainda aquelas que aparecem ridicularizadas. Ou seja, não são aqueles que apresentam uma
identidade cindida e em revérbero.
Já nos sambas selecionados, mesmo quando o sujeito muda ou está na iminência de
mudar, isso não é posto como algo angustiante. Ademais, comparativamente aos tangos
trabalhados, a interpelação nos sambas é bem menor. Aqueles locutores encontrados na
categoria 1 dos tangos, que apresentam uma interpelação quase pura, praticamente não
aparecem nos sambas. Por outro lado, a categoria 1 dos sambas, que é a 2 nos tangos, é uma
interpelação representada com maior intimidade em virtude de o locutor também ser colocado
como um personagem da cena, ou seja, que tem uma relação com o interpelado.
Dos 69 sambas selecionados, encontramos apenas oito de caráter narrativo, sendo os
demais de caráter descritivo ou expositivo. E mesmo entre essas oito composições, duas
narram um diálogo. Acreditamos que essa característica está associada à postura hedonista
dos personagens marginais desses sambas, que são representados como preocupados apenas
com o seu presente, assim como também ocorria nos tangos cupleteros. Como vimos com
DaMatta (1997), o malandro não se interessava em mudar a ordem social, o que influenciaria
essa postura de viver o presente e buscar apenas o prazer.
267
Nesse sentido, Dealtry (2009) assinala que a maior parte dos compositores dos sambas
elaborados na época à qual nos dedicamos se identificavam com a figura do malandro, sendo,
pois, a malandragem contada pela boca de seus protagonistas. Recordemos também que,
embora tenhamos encontrado sambas do chamado estilo antigo em que houvesse menção ao
malandro e mesmo uma identificação entre o locutor ou alocutário com essa figura, é nas
composições que seguiam o estilo novo aquelas nas quais localizamos uma muito maior
ocorrência dessa figura e até mesmo a exaltação do seu estilo de vida, ainda que
polemicamente. A malandragem, seja para exaltá-la seja para negá-la, acaba por se tornar o
tema central de muitos sambas, especialmente os compostos no fim dos anos 1920 e durante
os anos 1930. Na década de 1940, começam a se sobressair os sambas-canção de temas mais
passionais, além dos sambas-exaltação, estilos pouco propícios a essa figura.
Atentamos também ao número de letras classificadas nas diferentes categorias dadas
em busca de mais regularidades significativas. Percebemos que, no caso do tango, até mesmo
em função do menor número de categorias encontradas, há uma maior concentração de letras
em algumas categorias. Contudo, chama muito a atenção a concorrência de 28 letras na
categoria “1- Locutor individual fala sobre um alocutário individual”, principalmente se
consideramos o universo de 63 letras que compunham o total do corpus. Assim, nessa
categoria se reúnem aproximadamente 44% do total das letra. Por outro lado, no caso do
samba, a maior parte se concentra na categoria “1- Locutor individual fala sobre sua relação
com um alocutário individual”, na qual estão 21 letras, totalizando cerca de 30% do total das
letras. Além de a porcentagem ser significativamente maior no caso argentino que no caso
brasileiro, chamou-nos a atenção o fato de que na categoria de maior concentração de letras
do tango o locutor não fala sobre si mesmo, enquanto que no samba sim.
Com base na mencionada constatação, resolvemos organizar as categorias dos tangos
nas quais o locutor não se instaurasse como personagem e não falasse sobre si mesmo ou
sobre sua relação com personagens ou alocutários personagens. Localizamos os casos das
categorias 1, 3 e 8 que somavam 36 letras, ou seja, aproximadamente 57% do total.
Realizamos o mesmo procedimento com relação aos sambas e constatamos que somente nas
categorias 3 e 8 os locutores não falavam sobre si ou sobre sua relação com personagens e
alocutários personagens, somando apenas oito letras, ou seja, cerca de 11% do total. Logo, em
aproximadamente 89% das letras de samba selecionadas, o locutor fala sobre si mesmo.
Pensamos que essas concentrações têm a ver com algo que mencionamos
anteriormente, a saber, o fato de que a maior parte dos locutores dos sambas malandros se
268
enuncia, em alguma medida, identificado com a malandragem. Já nos tangos, essa
identificação se dava nos cupleteros, conforme comprovamos pela categorização feita: é na
categoria 5, “Locutor individual fala sobre sua relação com personagens para alocutário
coletivo”, na qual estão três dos tangos cupleteros selecionados (El Taita, El Torito, Soy
tremendo), além de Pipistrela, que apresenta uma estrutura bem semelhante a dos primeiros
tangos nos quais um personagem se apresenta a um público. Acreditamos que essa
instauração de um alocutário coletivo se vincula à relação do tango em seus primórdios com o
cuplé – que supunha a apresentação de um personagem membro de uma peça para o público –
e as payadas de contrapunto – nas quais um payador se apresenta ao público e aos
adversários. Outros tangos cupleteros estão na categoria 4, “Locutor individual instaurado
também como personagem fala sobre sua relação com um ou mais personagens a um
alocutário sem marcas de pessoa”, na qual temos Matasano e El Porteñito. No entanto,
destaquemos que, ao não ter marcas de pessoa, esse alocutário também pode ser interpretado
como coletivo, já que se trata de produtos que começam a circular nos meios de comunicação
em massa que supõem um grande público como ouvinte.
Também acreditamos que a alta incidência de tangos nos quais o locutor não fala sobre
si ou sobre sua relação com o alocutário ou personagem se relaciona com a alta incidência do
que no Capítulo 7 chamamos de “locutores demiúrgicos” encontrados nos tangos. Vimos que
muitos dos locutores dos tangos selecionados se colocavam na enunciação como conhecedor
do passado, do presente e do futuro dos alocutários ou personagens sobre os quais falava.
Posicionava-se, em geral, de forma autoritária e crítica com relação às posturas e escolhas dos
alocutários ou personagens que cantavam.
Nos sambas, encontramos mais casos de perspectivas coletivas, seja por parte dos
locutores, seja dos alocutários. Nos tangos, encontramos apenas a categoria 5, que conta com
quatro composições, nas quais se apresentam alocutários coletivos. Já nos sambas,
encontramos quatro categorias (10, 12, 13, 14 e 16) em que se faziam presentes locutores ou
alocutários coletivos, contabilizando sete letras. Ainda que seja um número pequeno,
acreditamos que seja significativo, em especial quando o confrontamos ao fato de não haver
nenhuma ocorrência de locutor coletivo nos tangos selecionados e de que os que possuem
alocutários coletivos são quase todos cupleteros. Acreditamos que essa constatação acerca do
samba possa se relacionar, por um lado, às questões de parceria já apontadas aqui. Como
assinala Matos (1982, p. 75):
269
O sambista malandro fala sua voz individual, mas sua voz é a "voz do
morro": nunca é uma voz isolada, mas uma conjunção com outra ou outras
vozes. Assim, sua individualidade não reside no fato de não ter parceiros,
mas de não os ter fixos. Seu parceiro potencial são todos, é a comunidade
inteira. Mas o parceiro é figura imprescindível.
Por outro lado, julgamos que nos deparamos, também nesse caso, com as já
mencionada tendência ao endocentrismo, encontrada na discursividade argentina, e ao
exocentrismo, na brasileira (FANJUL, 2005; 2002). Como nas composições analisadas na
Parte 2 desta tese, também nos tangos que tratavam de figuras outsiders encontramos a
preponderância de uma perspectiva endocêntrica na medida em que o ser é representado a
partir de sua própria perspectiva e não pela inserção em um coletivo (FANJUL, 2012b). Nesse
ponto, é interessante retomar o fato de que um dos principais dilemas dos compadritos do
tango-canção era justamente o de manter-se ou não no grupo. Nesses tangos, vimos que o
olhar do grupo determinava em grande medida a sua conduta. Ademais, essas figuras se
mostravam cindidas, já que queriam continuar sendo parte do grupo apesar de se enunciarem
como não sendo mais parte dele em uma dimensão “interior” ou “verdadeira”, apresentada
como oposta à “aparência”. Assim, enunciam-se como dissociados, diferenciados do grupo, o
que acreditamos estar refletido nos resultados que obtivemos das relações estabelecidas entre
as entidades enunciativas. Destaquemos aqui que a nomeação está intimamente associada às
questões de identidade dos personagens marginais no tango, notadamente das femininas. Isso
culmina a que cheguemos a encontrar letras nas quais os personagens descritos alteram seu
nome como reflexo do seu processo de cisão, como ocorre com a Margarita se torna Margot,
em Margot, e com a Esthercita que se torna Milonguita, em Milonguita. Não encontramos nos
sambas selecionados nada semelhante.
No caso brasileiro, esse vínculo fundamental com o coletivo se reflete inclusive nas
oscilações do locutor encontrado em uma mesma letra, podendo uma entidade ser posta em
cena como individual e em seguida como coletiva ou vice-versa. Semelhantemente ao tango,
esses locutores apontavam a presença do olhar de outrem. Porém, muito diferentemente
daquele, afirmavam seu posicionamento por meio de formulações como “deixa quem quiser
falar”. Destaquemos também que esse “outrem” não é o mesmo indivíduo, mas os que não
pertencem ao coletivo que comunga com a sua conduta. Além disso, pensamos que essa maior
mudança das vozes entre os níveis enunciativos se relacione em certa medida com a própria
maleabilidade do personagem malandro e da fala malandra. Esta apresenta uma capacidade de
se apropriar de distintos discursos substanciosamente maior do que aquela do locutor
270
marginal do tango. Conforme afirma Matos (1982, p. 67), “No samba da malandragem, o
sambista fala a linguagem de um ideal, e proclama o ideal de uma linguagem capaz de conter
em si uma multiplicidade de significações simultâneas”.
Também encontramos, tanto nos sambas quanto nos tangos tratados nesta Parte 3,
algumas peculiaridades na linguagem empregada. No caso argentino, essa particularidade se
dá mais claramente por meio do emprego do lunfardo. Localizamos algumas letras, como El
Ciruja, em que a incidência de estruturas do lunfardo é tão alta que a tornam praticamente
uma linguagem em código. Em realidade, conforme vimos por meio dos estudos de Gobello
(1996), ser uma linguagem em código empregada pelos criminosos bonaerenses parece haver
sido a função primordial do lunfardo no fim do século XIX. Assim, especialmente nos tangos
compostos na década de 1910, o emprego desse repertório léxico de certa maneira marcava a
associação desse gênero com a marginalidade. No entanto, conforme já mencionado nesta
tese, essa associação foi se desfazendo gradativamente, passando a ser o lunfardo relacionado
ao tango, que por sua vez vai também se dissociando da marginalidade. Também o cocoliche
era empregado no tango, mas conforme vimos na análise de Pipistrela, o seu exagero era uma
forma de marcar a inadequação dessas figuras ao ideal de cidadão argentino almejado pelo
Estado. Vimos que nos tangos de caráter mais humorístico analisados – Seguí mi consejo,
Haragán, Pipistrela, e Mi papito – a perspectiva dos enunciadores se filia mais à do Estado
do que à do marginal.
Por outro lado, destaquemos que havia por parte do Estado argentino uma
preocupação clara com o uso da língua nas escolas, inquietação que se estendia às produções
culturais. Conforme aponta Fraga (2006, p. 38), o Decreto 21.044 de Reglamento de
Radiocomunicaciones estabelecia em 1933 que a Dirección General de Correos y Telégrafos
observaria toda transmissão que não fosse considerada “altamente artística e cultural”.
Segundo Fraga (ibidem), esse decreto acabou por excluir produtos culturais que contivessem
lunfardo “dada la concepción de sub-literatura marginal que sobre ellos pesaba en los
ámbitos académicos”. Esses regulamentos foram publicados na chamada Colección de
Disposiciones Vigentes que teve uma nova edição em 1935. Nesta, se proibiam “modismos
que bastardeen el idioma” e “la comicidad de bajo tono que se respalda en remendos de otros
idiomas, equívocos, exclamaciones airadas, voces destempladas, etc.” (apud FRAGA, 2006,
p. 39). Essas prescrições, como se vê, se dirigiam claramente ao lunfardo e ao cocoliche.
Realmente, seja por conta dessas determinações, seja pelo sucesso que alcançava o tango no
exterior, na década de 1930 é menor o uso de lunfardo e cocoliche nas letras de tango.
271
Também no Brasil foram instauradas medidas governamentais com vistas a censurar
composições que fizessem apologia à malandragem, mas essa continuou presente de
diferentes maneiras no fim da década de 1930 e na década de 1940, conforme vimos.
Recorrendo novamente a Matos (1982, p. 110):
Fazendo um paralelo com essa reflexão de Matos, podemos dizer que também o
compadrito, já nos anos 1920, está historicamente superado. Acreditamos que ele também
permanece na “linguagem em código” do lunfardo, mas essa vai se enfraquecendo
gradativamente ou perdendo o caráter e alcance de código grupal, já que passa a circular na
cultura de massa. Julgamos que esse movimento se estende às perspectivas às que os
enunciadores do tango vão se filiando, já que encontramos na maior parte dos tangos-canção
analisados uma maior vinculação com vozes disciplinadoras, relacionáveis aos aparelhos de
Estado.
Quanto ao caso do samba, concluímos o oposto: mesmo naqueles nos quais uma
análise superficial mostraria uma filiação entre a perspectiva do locutor com a do enunciador
do Estado, ao nos debruçarmos mais detidamente, concluímos justamente o contrário. Assim,
esses locutores rejeitam a perspectiva disciplinadora burlando-a mediante o emprego de
determinadas estratégias discursivas, notadamente a ironia. Encontramos esses “dribles” no
desenvolvimento argumentativo e na linearidade das composições analisadas. Essa percepção
se intensifica quando observamos a série de composições selecionadas, já que elas foram
sofrendo modificações a modo de regulação social, como é o caso da não cisão angustiosa ou
ainda da não encenação da família, características que encontramos nos tangos e não nos
sambas. Pensamos que essas são estratégias de resistência, mas também uma maneira de
domesticar o samba, constituindo-o como um espaço de libertinagem convenientemente
delimitada.
272
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU O FIM DA FESTA
Como encerramento desta tese, realizaremos aqui um breve percurso pelos capítulos
que a compõem e algumas reflexões sobre nossas possíveis contribuições, já que as principais
conclusões, que aqui retomaremos, já foram detalhadas no Capítulo 9.
Na Parte 1, buscamos definir algumas noções que serviram de base e, em grande
medida, também de justificativa para as análises e discussões que realizamos ao longo da tese.
Tendo em vista que nossa proposta se vinculava à noção de nação, procuramos, no Capítulo 1,
descrever brevemente o percurso histórico que levou ao estabelecimento dos Estados
nacionais. Discorremos sobre estratégias empregadas para a criação de um sentimento de
identidade nacional entre os membros da “comunidade imaginária” da nação e sobre a criação
de tradições e a seleção e imposição de uma língua nacional. Também dissertamos sobre a
importância dos meios de comunicação de massa ao longo desse processo, bem como acerca
do papel desempenhado pelo que Althusser (1989) chama de aparelhos ideológicos do Estado.
No Capítulo 2, seguimos tratando de questões relacionadas ao estabelecimento dos
Estados nacionais, mas voltando nossa atenção ao caso do Brasil e da Argentina,
especialmente ao período localizado entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do
XX. Observamos, também, algumas peculiaridades na formação social dos dois países,
especialmente o diferente peso que neles tiveram a escravidão e a imigração estrangeira, bem
como as distintas políticas adotadas para alcançar a “nacionalização” dessas populações.
Nesse sentido, discutimos sobre as diferenças do espaço da língua nacional no
estabelecimento do sentimento de identidade nacional e do papel dos meios de comunicação
em massa nesse processo, notadamente o rádio. Por fim, realizamos uma breve descrição da
estabilização do tango e do samba como gêneros musicais e começamos a apontar alguns dos
vínculos que viriam a se estabelecer entre esses gêneros e o imaginário de nacional em seus
respectivos países, tema sobre o qual nos detivemos nas duas partes subsequentes.
Já no Capítulo 3, voltamos nossa atenção a problemáticas do âmbito dos estudos
discursivos buscando evidenciar como estas se relacionam com o que havíamos levantado nos
dois primeiros capítulos. Discutimos sobre como as discursividades podem estar vinculadas a
espaços nacionais e acerca do compartilhamento de memória discursiva entre os membros de
um mesmo país, bem como os de distintas nações. Então, dissertamos sobre como os
conceitos vistos anteriormente se relacionavam à definição de discursividades brasileiras e
273
argentinas, como também sobre os particulares modos de proximidade existentes entre elas.
Focalizamos, então, as peculiaridades dos gêneros com os quais lidamos nesta tese, buscando,
primeiramente, definir como se recorta um gênero discursivo nas condições de circulação da
cultura de massa, bem como o tango e o samba em torno dessa problemática.
Em seguida, levantamos questões sobre o aspecto multimodal desses gêneros e
concluímos que os estudos que têm canções como objeto de análise necessitam atentar tanto
ao aspecto verbal, como ao musical e ao performático. Finalmente, expusemos nossa filiação
aos estudos que apontam que na interpretação de canções também entram em jogo as relações
que são estabelecidas entre estas e seu público e o que é dito sobre elas. Concluímos que,
além de gêneros discursivos, o tango e o samba também formam cada um deles um subcampo
dentro dos campos maiores da música popular brasileira e da argentina, respectivamente. Em
resumo, buscamos evidenciar na Parte 1 que a opção por trabalhar com o tango e com o
samba vistos como gêneros discursivos e como subcampos nos levou a ter que considerá-los a
partir da sua relação também com outros gêneros discursivos, notadamente com aqueles de
cunho nacionalista e com os relacionados aos processos de disciplinamento.
Na Parte 2, demos início às análises de composições no intuito de observar como a
Argentina e o Brasil eram descritos como topografia representada nas composições de samba
e de tango do período que nos concernia. No Capítulo 4, focalizamos o caso brasileiro e
observamos que o samba se inseria em grande medida em uma tradição da discursividade
brasileira de ufanar o país por meio da exaltação de sua natureza e de seu povo, constituindo o
espaço como um lugar edênico. Observamos, também, que a delimitação da topografia se
dava mediante a contraposição entre diferentes espaços: por um lado, o Brasil ou diferentes
partes da cidade do Rio de Janeiro, sendo também o próprio samba empregado como
representante desses espaços, e por outro, outros países ou outros bairros cariocas.
No Capítulo 5, nos debruçamos sobre o caso argentino e encontramos apenas uma
composição na qual havia menções diretas à Argentina. Contudo, também encontramos
vinculações entre o tango e textos advindos de outros gêneros discursivos de cunho
nacionalista, especialmente no tocante à constituição de um ethos valente e guerreiro, bem
como na produção de um cronotopo idílico. Também encontramos uma dicotomia que
plasmava os lugares identificados com o tango – a cidade Buenos Aires ou ainda seus
arrabales ou alguns de seus bairros – em oposição ao centro da cidade, descrito como um
lugar corrompido e de ilusões perdidas.
274
No último capítulo dessa parte, confrontamos as análises realizadas nos dois capítulos
anteriores e chegamos a importantes conclusões que foram essenciais para as discussões
levantadas na Parte 3 deste trabalho, em especial no que tange à demarcação das entidades
pessoais. Observamos que nos tangos havia uma tendência à centralidade da pessoa na
cenografia que incidia na relação do ser com o tempo – gerando um sobredimensionamento
do presente e do passado posto como repetição –, bem como com o espaço – equiparado ao
ser, com a pessoa diante da paisagem ou ainda como se aquela a observasse. Já nos sambas,
advertimos que havia uma oscilação entre uma perspectiva individualizada e outra
coletivizada, além de uma tendência a que a pessoa fosse definida por meio do pertencimento
a um grupo identificado com um espaço determinado. Apesar dessas peculiaridades, tanto no
caso brasileiro quanto no argentino, a topografia representada se relacionava profundamente
com a definição das identidades dos personagens, além de que se estabelecia uma estreita
vinculação entre o espaço e os próprios gêneros samba e tango.
Finalmente, na Parte 3, chegamos ao cerne de nossa tese: a análise das composições
que tinham personagens outsiders no intuito de observar o embate entre as vozes que
denominamos, por um lado, de marginais e, por outro, de disciplinadoras. No Capítulo 7, no
qual nos dedicamos ao caso argentino, observamos que personagens marginais eram
constantes já nos primeiros tangos que seguiam a estrutura do couplet. Nessas composições,
eram frequentes os compadritos – também chamados de taitas, patoteros ou malevos – que se
afiliavam ao gaucho idealizado pela literatura gauchesca de cunho nacionalista. Assim como
esse personagem literário, os compadritos dos tangos cupleteros eram caracterizados a partir
de uma perspectiva positiva, apesar da sua postura claramente marginal. Nesses primeiros
tangos, os compadritos ocupavam a instância do locutor, se descreviam como hedonistas e
falavam para seus iguais.
Ao longo das composições elaboradas no estilo do tango-canção, esses personagens
foram gradativamente sofrendo uma série de modificações. Primeiramente, foram mudando
da instância de locutor para a de alocutário até chegar a ocupar somente a de personagem.
Logo, outras vozes, que não apenas as dos seus pares, foram entrando na cena enunciativa,
culminando em que o discurso fosse organizado por um tipo de locutor que chamamos de
demiúrgico. Também o tempo predominante na cenografia enunciativa, que antes era o
presente condizente à postura hedonista dos compadritos dos primeiros tangos, passa a ser o
passado. Esses personagens são, então, descritos como figuras de identidades cindidas e
mediante uma enunciação que denominamos em “revérbero”, cujo passado ecoava em seu
275
presente e em seu futuro. Em consonância com essas modificações, o caráter descritivo que
tinham os primeiros tangos muda para um narrativo, e o compadrito passa a ser localizado em
um passado idealizado. Então, encontramos tangos com outros tipos de personagens
marginais que recebem outras denominações – como haraganes ou fanfarrones – e que são
descritos a partir de uma valorização mais negativa.
Localizamos também tangos-canção com figuras femininas outsiders, as chamadas
milonguitas, mulheres “perdidas” no tango, nas drogas e nos cabarés. Também nessas
composições, como nas que tinham como protagonistas os compadritos, as personagens
apresentavam identidades cindidas e em revérbero. Outra característica compartilhada com os
tangos-canção sobre compadritos é que elas ocupavam predominantemente a instância de
alocutária ou apenas a de personagem, e os locutores instaurados tinham uma postura
demiúrgica. Encontramos outras figuras femininas que, diferentemente daquelas, ocupavam a
instância de locutoras e eram postas em cena como personagens nostálgicas do compadrito
que havia ficado no passado, ou ainda como aquelas que se queixavam da postura de
personagens descritos como seus companheiros que se negavam a trabalhar e a quem elas
tinham que sustentar. Por fim, no tango Pipistrela, encontramos uma personagem feminina
que concluímos que ridicularizava os imigrantes e seus descendentes que não haviam se
“argentinizado” de acordo com o projeto de cidadão ideal proclamado pelo Estado.
No Capítulo 8, nos debruçamos sobre o caso brasileiro, focalizando especialmente a
figura do malandro. Encontramos, nos sambas do chamado estilo antigo, personagens que se
diziam malandros, mas que, diferentemente daqueles que encontraríamos no estilo novo, não
se vangloriavam de sua condição malandra. Concluímos que a posição do personagem
malandro dos primeiros sambas provavelmente adviria de uma opressão mais ostensiva por
parte dos aparelhos repressivos do Estado sobre os marginais sociais no momento em que
foram compostos. Já nos sambas do estilo novo, em especial naqueles elaborados entre
aproximadamente 1928 e 1936, encontramos verdadeiras odes à malandragem. Esses
personagens, a exemplo dos compadritos cupleteros, eram descritos como hedonistas e as
composições eram de cunho descritivo ou expositivo, característica essa que, diferentemente
do caso argentino, predomina ao longo de todo o período com o que lidamos. Encontramos
muitos sambas nos quais esses personagens se diziam “regenerados” ou em vias de
“regeneração”, porém, distintamente dos compadritos do tango-canção, essa condição não era
representada como causando qualquer tipo de angústia.
276
Também encontramos nos sambas personagens femininas outsiders que guardavam
semelhanças com as personagens femininas do tango-canção descritas, como aquelas que se
queixavam do fato de terem que trabalhar para sustentar economicamente o seu companheiro.
E, como no caso argentino, elas ocupavam a instância de locutora e os homens as de
alocutário ou somente a de personagem. Encontramos também as “mulheres da orgia” que,
como as milonguitas, também ocupavam a instância de alocutária ou personagem e eram
criticadas pelo seu estilo de vida. No entanto, diferentemente do caso das personagens
argentinas, essas críticas eram, em geral, decorrentes do fato de elas terem abandonado o lar
para irem para a “orgia”.
No Capítulo 9, cotejamos as análises realizadas nos dois capítulos anteriores e as
vinculamos com as análises da Parte 2. Além dos pontos já mencionados, destaquemos aqui a
menção ou a elipse de alguns aparelhos ideológicos e repressivos do Estado que nos
pareceram significativas. No caso dos sambas, chamaram-nos a atenção as poucas menções
aos vínculos parentais apesar do peso que a instituição familiar tem em nossa sociedade. Já
nos tangos, essas menções eram frequentes, em geral associadas à origem do compadrito e da
milonguita e colocadas de forma melodramática. No caso argentino, constatamos que não
havia alusão a aparelhos repressivos, como a polícia ou o exército, apesar de toda a repressão
que sofreram as populações tidas como marginais em Buenos Aires. Já nos sambas,
encontramos menções a esse aparelho tanto nas composições do estilo antigo como nas do
novo.
Consideramos nossa análise com relação às vozes outro aspecto a ser destacado.
Observamos que nos tangos havia uma estabilidade das vozes quantos aos níveis da
enunciação substancialmente maior que nos sambas. No caso brasileiro, encontramos que os
locutores oscilavam entre individuais e coletivos, ou ainda passavam para o nível de
alocutário ou personagem, por exemplo. Relacionamos a maior estabilidade do tango, em
primeiro lugar, à forte presença do que chamamos de locutor demiúrgico que se posicionava
como interpelador dos alocutários, mas poucas vezes como personagem; em segundo, ao
caráter narrativo característico do tango-canção; e em terceiro, ao fato de que, no processo de
composição desses tangos, geralmente a um artista cabia elaborar a música e a outro a letra.
Julgamos que todos esses fatores em conjunto favoreceram essa estabilidade de vozes
encontradas nos tangos. Já os sambas selecionados, primeiramente, em sua maioria não
apresentam um cunho narrativo, mas expositivo e descritivo; quando compostos por mais de
um artista, não havia uma divisão entre quem escreveria letra e quem comporia música, sendo
277
o processo realizado em conjunto; apresentava muita influência do samba de roda, de
produção coletiva e improvisada; a grande maioria dos locutores se implicava no que contava
como personagem. Julgamos que esses fatores conjugados, no caso brasileiro, favoreceram a
maior instabilidade que encontramos.
Enquanto nos sambas localizamos mais casos de locutores e alocutários instaurados
como coletivos, nos tangos foram poucas as ocorrências desse tipo, limitando-se aos tangos
cupleteros caracterizados justamente por um personagem que se apresenta a um público. Ou
seja, encontramos nessas composições argentinas uma tendência a que o ser fosse
representado partir de sua própria perspectiva e não pela inserção em um coletivo. Já nos
sambas, encontramos uma tendência oposta, isto é, a que o ser fosse representado a partir de
sua inserção em um coletivo. Ademais, esses resultados, tanto com relação ao tango quanto ao
samba, estão em consonância com o que havíamos encontrado na Parte 2 desta tese no tocante
às diferentes tendências predominantes para a delimitação das entidades pessoais na
cenografia enunciativa.
Outra conclusão destacável é que encontramos nos tangos-canção uma maior filiação
entre os seus enunciadores e as vozes disciplinadoras relacionáveis aos aparelhos do Estado.
Nos sambas, os locutores rechaçavam a perspectiva disciplinadora driblando-as por meio de
estratégias discursivas, em especial da ironia. Contudo, também no caso brasileiro
encontramos ao longo das composições um movimento de domesticação constituindo o
samba como um espaço de libertinagem convenientemente delimitada.
Como uma reflexão final, primeiramente, acreditamos poder afirmar que contribuímos
para os estudos que vêm sendo realizados sobre o samba e o tango. Isso porque abordamos
esses gêneros a partir de uma perspectiva e de um instrumental dos estudos discursivos e
enunciativos ainda não presente em outros estudos, mas que não nos impossibilitou dialogar
com eles. Buscamos revisar, a partir da problematização das vozes na enunciação e do
estabelecimento de relações interdiscursivas, problemáticas que em estudos anteriores haviam
sido abordadas no plano das temáticas e dos personagens. Esse caminho que adotamos nos
permitiu também recorrer a diferentes gêneros discursivos – como composições de outros
gêneros musicais ou a enunciados de campos relacionados mais diretamente ao discurso de
disciplinamento nesses países – o que cremos haver contribuído às nossas análises e
fortalecido as conclusões a que chegamos.
Haver considerado também o aspecto sonoro das composições se constituiu como um
desafio em virtude de não sermos musicólogos, mas acreditamos que essa decisão certamente
278
enriqueceu nossas análises e contribui também para outros estudos que vêm sido feitos nessa
linha analisando outros gêneros musicais. Ademais, ao havermos nos debruçado sobre
algumas composições específicas e também trabalhado com uma série em sua linearidade,
pudemos advertir o processo de regulação social que esses gêneros foram sofrendo. Nesse
sentido, em virtude de havermos encontrado menos trabalhos acadêmicos sobre o tango,
sentimos que nossa contribuição foi maior com relação aos estudos sobre esse gênero.
Já o cunho comparativo de nosso trabalho nos possibilitou atentar para determinadas
características de cada um desses gêneros que provavelmente passariam inadvertidamente em
uma pesquisa que se dedicasse a cada um deles isoladamente. Acreditamos que mediante essa
escolha, também acabamos por contribuir para os estudos que vêm se dedicando
comparativamente à discursividade brasileira e à argentina.
Por fim, gostaríamos de destacar o imenso prazer que foi haver realizado esta tese.
279
REFERÊNCIAS
ACADEMIA Argentina de Letras. Diccionario del habla de los argentinos. Buenos Aires:
Planeta, 2003.
ACHARD, Pierre. Memória e produção discursiva de sentido. In: ACHARD, Pierre. et alii.
Papel da memória. Campinas: Pontes, 1999. pp. 11-21.
ALABARCES, Pablo. Fútbol y patria: el fútbol y (la invención de) las narrativas nacionales
en la argentina del siglo XX. Papeles del CEIC, v. 1, n. 25, set. 2006.
ALVITO, Marcos. Com seu Batuque na cozinha, João da Baiana ironizou o preconceito
racial. E ainda ganhou um sucesso. Revista de História.com.br. 13 jan. 2011. Disponível
em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/critica-musical. Acessado em: 12 jun.
2012.
AMOSSY, Ruth. Aportes para uma distinción: dialogismo vs. Polifonia en el análisis
argumentativo. In: BRES, Jacques. Dialogisme et polyphone. Approches linguistiques.
Tradução: Maria Isabel López (inédita). Bruxelas: Duculot, 2005.
ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir,
2007.
ANDREWS, George Reid. Los afroargentinos de Buenos Aires. Buenos Aires: Ediciones
La Flor, 1989.
ARAVENA, Jorge. El tango y la historia de Carlos Gardel. Buenos Aires: Lom Ediciones,
2003.
280
AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. Heterogeneidade(s) enunciativa(s). In: Cadernos de
Estudos Linguísticos. Campinas, n. 19, pp. 25-42, jul.-dez. 1990.
BAGNO, Marcos. Português Brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo: Parábola, 2001.
BANDECCHI, Brasil et alii. Novo dicionário de história do Brasil ilustrado. São Paulo:
Melhoramentos, 1970.
BARBOSA, Lívia. O jeitinho brasileiro: a arte de ser mais igual que os outros. Rio de
Janeiro: Campos, 1992.
BARBOSA, Orestes. Samba: sua história, seus poetas, seus músicos e seus cantores. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Funarte, 1978.
BARREIRO, Javier. Los contextos del cuplé inicial: canción, sicalipsis y modernidad.
Dossiers Feministes, n. 10, pp. 85-100, 2007.
BASTOS, Rafael José de Menezes. The "Origin of Samba" as the Invention of Brazil (Why
Do Songs Have Music?). British Journal of Ethnomusicology, vol. 8, pp. 67-96, 1999.
BELLER, Daniel. Los Gobbi, "Los Reyes del Gramofón". Disponível em:
http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/cronicas/los_gobbi.asp. Acessado em: 05 mai.
2012.
BENEDETTI, Hector Angel. Las mejores letras de tango. Buenos Aires: Booket, 2004.
281
BERGSON, Henry. O riso: ensaio sobre a significação da comicidade. São Paulo: Martins
Fontes, 2001.
BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução de Frei João José Pedreira de Castro (org.).
São Paulo: Ave Maria, 1995.
BORGES, Jorge Luis; BULLRICH, Silvina (org.). El compadrito. Buenos Aires: Emecé.
2000.
BOSI, Ecléa. Cultura de massa e cultura popular: leituras de operárias. Petrópolis: Vozes,
2007.
BOSQUE, Ignacio. Nueva gramática de la lengua española. Manual. Buenos Aires: Espasa,
2010.
___________. O poder simbólico. Lisboa: DIFEL/ Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
BRITO, Silvia Helena Andrade de. A educação no projeto nacionalista do primeiro governo
Vargas (1930-1945). In: LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Demerval;
NASCIMENTO, Maria Isabel Moura (coord.). Navegando na história da educação
brasileira. Campinas: UNICAMP, 2006. Disponível em:
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/artigos_frames/artigo_101.html. Acessado
em: 24 fev. 2012.
__________. Noel Rosa: de costas para o mar. São Paulo: Mameluco, 2007.
CAMPRA, Rosalba. Como con bronca y junando... – la retórica del tango. Buenos Aires:
Edicial, 1996.
CARELLA, Tulio. Tango: mito y esencia. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina,
1966.
CASTILHO, Ataliba T. de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto,
2010.
CASTRO, Maria Lilia Dias de. Dialogismo e efeitos de sentido irônicos. In: BRAIT, Beth
(org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campinas: editora da UNICAMP,
2005.
CASTRO, Ruy. Carmen: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
CELADA, Maria Teresa. Versiones de Babel – memoria de la otra lengua en la propia. In:
CELADA, María Teresa; Neide MAIA GONZÁLEZ (coord. dossier). Gestos trazan
distinciones entre la lengua española y el portugués brasileño. SIGNOS ELE, v. 2, n. 2, 2008.
Disponível em: http://www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/articuloanterior.asp?id=5.
Acessado em: 20 fev. 2012.
CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2000.
283
CÍRIO, Norberto Pablo. La presencia del negro en grabaciones de tango y géneros afines. Em
Pauta, Porto Alegre, v. 15, n. 25, jul.-dez. 2004, pp. 101-131.
CONDE, Oscar. Diccionario etimológico del lunfardo. Buenos Aires: Taurus, 2004.
COSTA, Nelson Barros da. As letras e a letra: o gênero canção na mídia literária. In:
DIONÍSIO, Ângela Paiva, MACHADO, Anna Rachel, BEZERRA, Maria Auxiliadora (orgs).
Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2005.
CRUZ, Cláudio Celso Alano da. Contribuição para uma arqueologia do compadrito borgeano.
Variaciones Borges, v. 31, p. 57-70, 2011.
CUCHE, Denys. La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva
Visión,1999.
DAVALLON, Jean. A imagem, uma arte de memória? In: ACHARD, Pierre. et alii. Papel da
memória. Campinas: Pontes, 1999. pp. 23-38.
DEL PRIORI, Oscar; AMUCHÁSTEGUI, Irene. Cien tangos fundamentales. Buenos Aires:
Aguilar, 1998.
284
DICIONÁRIO Cravo Albin da música popular brasileira. Versão online. Disponível em:
http://www.dicionariompb.com.br.
DIELEKE, Edgardo. Los tangos de la vanguardia: una perspectiva diferente sobre la lógica
de funcionamiento de la vanguardia argentina. Monografia (graduação em Administração de
Empresas) – Universidad de San Andrés. Victoria, Argentina, 2002.
DINIZ, André. Almanaque do samba: a história do samba, o que ouvir, o que ler, onde
curtir. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
___________. Princípios de semântica linguística (dizer e não dizer). São Paulo: Cultrix,
1977.
ELIZAICÍN, Adolfo. Romania Nova: lugar de contacto del español con otras
lenguas/culturas. In: Primer Simposio de Lingüística Hispánica, University of Surrey,
Guildford, UK, 11-13 abr. 2002. Anales...
___________ Contacto entre lenguas genéticamente emparentadas: el caso del español y del
portugués. Revista Signo y Seña, Buenos Aires, Instituto de Lingüística de la UBA, n. 6, jun.
1996., pp. 415-434.
Entrevista a Nei Lopes, Revista E, julho de 2007, n. 1, ano 14, pp. 10-14.
285
brasileños. Los Polvorines: Editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento. No
prelo (2012b).
___________. Português Brasileiro, Espanhol de... onde? Analogias incertas. Letras &
Letras, Uberlândia, v. 20, pp. 165-183, jan.-jun. de 2004.
_________. Português-Espanhol: línguas próximas sob o olhar discursivo. São Carlos: Ed.
Clara Luz, 2002a.
FAUSTO, Boris. O hino nacional. In: Folha de São Paulo. 07 set. 1998. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz07099807.htm. Acessado em: 07 jul. 2011.
286
FERNÁNDEZ SORIANO, Olga. Los pronombres personales. Formas y distribuciones.
Pronombres átonos y tônicos. In: DEMONTE BARRETO, Violeta; BOSQUE, Ignacio
(orgs.).Gramática descriptiva de la lengua española. Madri: Espasa Calpe, 1999. vol 1, pp.
1209-1274.
FINNEGAN, Ruth. O que vem primeiro: o texto, a música ou a performance? In: MATOS,
Cláudia et alli. Palavra cantada: ensaios sobre poesia, música e voz. Rio de Janeiro: 7Letras,
2008. pp. 15-43.
FRITH, Simon. Why do songs have words? Contemporary Music Review, vol. 5,n. 1, pp.
77-96, 1989.
FURTADO FILHO, João Ernani. Samba exaltação: fantasia de um Brasil brasileiro. In:
MORAES, José Geraldo Vinci; SALIBA, Elias Thomé (orgs.). História e música no Brasil.
São Paulo: Alameda, 2010.
GARCÍA LORENZO, Luciano. ¿Teatro menor?, ¿teatro breve? sobre una obra inédita de
Lauro del Olmo. In: El teatro menor a partir del siglo XVI. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, pp. 281-305, 1983. Disponível em:
http://digital.csic.es/handle/10261/13526?locale=en. Acessado em: 10 jan. 2012.
287
GARCÍA BLAYA, Ricardo; CESPI, Bruno. Los tangos prostibularios. Disponível em:
http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/cronicas/tangos_prostibularios.asp. Acessado
em: 21 abr. 2010.
GIRON, Luís Antônio. Mario Reis: o fino do samba. São Paulo: Editora 34, 2001.
GNERRE, Maurizio. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
GOBELLO, José. Breve historia crítica del tango. Buenos Aires: Corregidor, 1999.
GOMES, Samara Maria Cordeiro. Gramáticas e o Ensino das Línguas do Brasil Império. In:
Revista Helb, Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade de
Brasília, ano 4, n. 4, 2010. Disponível em:
http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=140:gramaticas-e-
o-ensino-das-linguas-do-brasil-imperio&catid=1095:ano-4-no-04-12010&Itemid=13.
Acessado em: 24 fev. 2012.
___________. Pero, ¿qué gramática es esa? Los sujetos pronominales y los clíticos en la
interlengua de brasileños adultos aprendices de E/LE. RILCE, n. 14.2 Universidad de
Pamplona, pp. 243-263, 1998.
GONZÁLEZ GARCÍA, José María. ¡Libertad o con gloria morir! Los himnos nacionales en
Latinoamérica. In: Relatos de nación: la formación de las identidades nacionales en el
288
mundo hispánico. COLOM GONZÁLEZ, Francisco (org.). Madrid: Iberoamericana, 2005. 2
tomos. pp. 729-747. Disponível em: http://digital.csic.es/handle/10261/19530. Acessado em:
18 mar. 2012.
GUIMARÃES, Eduardo. A língua portuguesa no Brasil. Cienc. Cult., São Paulo, v. 57, n. 2,
Jun. 2005. Disponível em:
<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252005000200015&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 25 fev. 2012.
GUTIÉRREZ, Eduardo. Juan Moreira. Buenos Aires: N.Tommasi Editor, s/d. Disponível
em: www.biblioteca.clarin.com/pbda/novela/moreira/novela.htm. Acessado em: 24 mar. 2012.
HAUSSEN, Doris Fagundes. Rádio e Política: tempos de Vargas e Perón. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2001.
HOBSBAWN, Eric J.; RANGER, Terence (org.). Nações e nacionalismo desde 1780:
programa, mito e realidade. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
HOBSBAWM, Eric. A invenção das tradições. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
HORVATH, Ricardo. Esos malditos tangos: apuntes para la otra historia. Buenos Aires:
Biblos, 2006.
LOPES, Nei. Novo dicionário banto do Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2003.
LUCCI, Héctor. Los payadores y las primeras grabaciones en Buenos Aires. Disponível em:
http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/cronicas/payadores.asp. Acessado em: 23 mar.
2012.
___________ Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001.
MATAMORO, Blas. La ciudad del tango (tango histórico y sociedad). Buenos Aires:
Galerna, 1969.
290
MATTOS, Romulo Costa. Aldeias do mal. In: Revista de História. 31 out. 2007. Disponível
em http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/aldeias-do-mal. Acessado em: 12 mar.
2012.
MCCANN, Bryan. Hello, hello Brazil: popular music in the making of modern Brazil. Duke
University Press. Durham/ London: Duke University Press, 2004.
MELLO, Ricardo Marques de. Hino Nacional Brasileiro: entre espaços de experiências e
horizontes de expectativas. In: Revista Múltipla, Brasília, jun. 2008, vol. 18, n. 24, pp. 57-
76. pp. 77-93. Disponível em: http://www.upis.br/revistamultipla/multipla24.pdf#page=77.
Acessado em: 09 mar. 2012.
MENEZES, Andreia dos Santos; SILVA, Marcos Maurício Alves da. Quando a Análise do
Discurso (não) basta. In: GARCIA, B. R. V.; CUNHA, C. L.; PIRIS, E. L.; FERRAZ, F. S.
M.; GONÇALVES SEGUNDO, P. R. (Orgs.). Análises do Discurso: o diálogo entre as
várias tendências na USP. São Paulo: Paulistana Editora, 2009. Disponível em:
http://www.epedusp.org. Acessado em: 12 jun. 2011.
___________ Entre mulheres, seus malandros, seus malevos. In: V Congresso Brasileiro de
Hispanistas/ I Congresso Internacional da Associação Brasileira de Hispanistas, UFMG, Belo
Horizonte, 2009. Anais... pp. 246-254.
MINA, Carlos. Tango: una mezcla milagrosa. Buenos Aires: Sudamericana, 2006.
MONTEAGUDO, Henrique. Variação e norma linguística: subsídios para uma (re)visão. In:
LAGARES, Xoán Carlos; BAGNO, Marcos. Políticas da norma e conflitos linguísticos.
São Paulo: Parábola, 2011.
MORAIS, Danielle Crespo de. O discurso republicano e a prática policial na cidade do Rio de
Janeiro na virada do século XX. In: III Simpósio Impérios e Lugares no Brasil, 12, 13 e 14 de
maio de 2010, Universidade Federal de Ouro Preto. Anais... Disponível em:
http://www.ilb.ufop.br/IIIsimposio/50.pdf. Acessado em: 15 jun. 2012.
MORENO CHÁ, Ercilia. Por los caminos del payador profesional actual. Revista de
Investigaciones Folclóricas, Buenos Aires, vol. 12, 1997, pp. 103-111. Disponível em:
http://www.porsiempremalvinas.com.ar/payadores/Estudio8.htm. Acessado em: 14 jan. 2012.
___________.; WASSERMAN, Maria Clara. Desde que o samba é samba: a questão das
origens no debate historiográfico sobre a música popular brasileira. Revista Brasileira de
História, São Paulo, , 2000, v. 20, n. 39. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01882000000100007&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 25 nov. 2011.
NATALE, Oscar. Buenos Aires, negros y tangos. Buenos Aires: Peña Lillo, 1984.
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: Unesp,
2000.
OLINTO, Antonio. Ary Barroso: a história de uma paixão. Rio de Janeiro: Mondrian, 2003.
ORLANDI, Eni P.. A língua brasileira. Cienc. Cult., São Paulo, v. 57, n. 2, jun. 2005.
Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252005000200016&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 25 fev. 2012.
PARANHOS, Adalberto. Espelhos partidos: samba e trabalho nos tempos do “Estado Novo”.
Projeto História, n. 43, dez. 2011, pp. 59-79.
PÊCHEUX, Michel. Leitura e memória. Projeto de pesquisa. In: Análise de discurso. Textos
escolhidos por Eni P. Orlandi. Campinas: Pontes, 2011.
___________ Papel da memória. In: ACHARD, Pierre et alii. Papel da memória. Campinas:
Pontes, 1999.
PELLETTIERI, Osvaldo. El sainete y el grotesco criollo: del autor al actor. Buenos Aires:
Galerna, 2008.
292
PÉREZ BOWIE, José Antonio. Sobre pragmática del texto teatral: El «hablante dramático
básico» en el teatro de Alfonso Sastre. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/sobre-pragmatica-del-texto-teatral-el-hablante-dramatico-basico-en-el-teatro-de-alfonso-
sastre--0/html/44604cb9-f460-4eb4-adfb-d5db0714f933_3.html. Acessado em: 15 mai. 2012.
RODRIGUES, Fernanda dos Santos Castelano. Língua viva, letra morta: obrigatoriedade e
ensino de espanhol no arquivo jurídico e legislativo brasileiro. Tese de doutorado – FFLCH,
USP, São Paulo, 2010.
RODRIGUES MOLAS, Ricardo. Los afroargentinos y el origen del tango (sociedad, danzas,
salones de baile y folclore urbano). Re-vista de Historia Desmemoria, 2002.
293
ROMANO, Eduardo. Origen de las letras del tango y sistema sociocultural. In: MORENO
CHÁ, Ercilia. Tango mío, tuyo, suyo. Buenos Aires: Instituto Nacional de Antropología,
2005.
SALAS, Horacio. Tango: una guía definitiva. Buenos Aires: Ediciones B, 2008.
SARLO, Beatriz. Uma modernidad periférica: Buenos Aires 1920-1930. Buenos Aires:
Nueva Visión, 2007.
___________ Argentina: nada será como antes. In: Novos Estudos, São Paulo, Cebrap, n. 61,
mar.-nov. 2001, pp. 41-56.
SAVIGLIANO, Marta E. Tango and the polical economy of passion. Boulder: Westview
Press, 1995.
SCHEINES, Graciela. Las metáforas del fracaso: Sudamérica ¿geografía del desencuentro?
Havana: Casa de las Américas, 1991.
SCHWARCZ, Lilia Katri Moritz. Complexo de Zé Carioca: notas sobre uma identidade
mestiça e malandra. Revista Brasileira de Ciência Sociais, n. 29. Disponível em:
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_29/rbcs29_03. Acessado em: 10 abr.
2012.
SELLES, Roberto; BENARÓS, León. Historia del tango: primera época. Buenos Aires:
Corregidor, 1999.
SEMÁN, Pablo; VILA, Pablo. Rock chabón e identidad juvenil en la Argentina neoliberal. In:
Filmus, D. (org.). Los noventa. Buenos Aires: EUDEBA-FLACSO, 1999.
SEVERIANO, Jairo; MELLO, Zuza Homem de. A canção no tempo: 85 anos de músicas
brasileiras. Volume 1: 1901-1957. São Paulo: Editora 34, 1997.
SIGAL, Silvia. Intelectuales y poder en Argentina: la década del sesenta. Buenos Aires:
Siglo Veintiuno, 2002.
TINHORÃO, José Ramos. Os sons que vêm da rua. São Paulo: Editora 34, 2005.
___________ História social da música popular brasileira. São Paulo: Editora 34, 2004.
___________ Música popular: um tema em debate. São Paulo: Editora 34, 1997.
TURINO, Thomas. Nationalism and Latin American Music: Selected Case Studies and
Theoretical Considerations. Latin American Music Review, vol. 24, n. 2, fall/winter 2003,
pp. 169-209.
ULLA, Noemí. Tango, rebelión y nostalgia. Buenos Aires: Centro Editor de América
Latina, 1982.
URBANO, Hudinilson. Oralidade na literatura: o caso Rubem Fonseca. São Paulo: Cortez,
2000.
VALENTE, Heloísa de Araújo Duarte. As vozes da canção na mídia. São Paulo: Via
Lettera, 2003.
VASCONCELOS, Gilberto. Música popular: de olho na fresta. Rio de Janeiro: Graal, 1977.
295
VEGA, Carlos. Estudios para los orígenes del tango argentino. Buenos Aires: Educa, 2007.
VIANNA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro: Jorge Zahar: Ed. UFRJ, 2004.
VIDART, Daniel. Teoria del tango. Montevidéu: Editora de la Banda Oriental, 1964.
VILA, Pablo. Identidades narrativas y música. Una primera propuesta teórica para entender
sus relaciones. In: Revista Transcultural de Música, , Barcelona, 1996, n. 2. Disponível em:
http://www.sibetrans.com/trans/trans2/vila.htm. Acessado em: 30 mar. 2010.
ZALUAR, Alba. Para não dizer que não falei de samba: os enigmas da violência no Brasil. In:
SCHWARCZ, Lilia (org.) História da vida privada no Brasil. Vol. 4. São Paulo:
Companhia das Letras, 1998. pp. 245-319.
ZAN, José Roberto. Música popular brasileira, indústria cultural e identidade. EcoS Revista
Científica, Uninove, São Paulo, 2001, n. 1, v. 3, pp. 105-122.
GRAVAÇÕES:
Compact Discs:
PIXINGUINHA; JESUS, Clementina de; BAIANA, João da. Gente da antiga. [S.l.]: EMI-
Odeon, 2003.
SILVA, Ismael. Ismael Silva: Coleção Folha Raízes da Música Popular Brasileira. Vol. 21.
São Paulo: Folha de São Paulo, 2010. 1 CD.
SINHÔ. Sinhô: Coleção Folha Raízes da Música Popular Brasileira. Vol. 25. São Paulo:
Folha de São Paulo, 2010. 1 CD.
VV. AA. Tango trilogy: the complete anthology of tango. [S.l.]: Music Brokers, s/d. 3 CDs.
296
Sites:
297
Glossário106
Amurar (lunf.) Abandonar, dejar sin protección; arrestar, detener, aprisionar, encarcelar,
encerrar; robar, estafar; engañar; empeñar, dar una cosa en prenda por un
préstamo; arrinconar, cercar; (jgo.) en el billar, dejar una de las bolas junto a la
banda; (pop.) no pagar una deuda; cerrar, clausurar. (DLL)
Arrastre (pop.) Atracción que se ejercita sobre otro; influencia, predicamento, ascendiente;
prestigio, importancia.
Atorrante (lunf.) Haragán; haragán crónico y mugriento; vago; ocioso; individuo sin ocupación
ni domicilio; holgazán, persona poco afecta al trabajo; inescrupuloso; persona
desaliñada, sucia, descuidada. (DLL)
Batir (lunf.) Delatar, denunciar; decir, contar, declarar; avisar. (DLL)
Berretín (lunf.) Capricho, deseo vehemente, antojo, debilidad por algo, idea fija; cosa falsa o
falsificada; enamoramiento intenso; individuo al que el amor le ha sorbido el seso;
lugar donde se guarda una cosa, escondrijo; ilusión. (DLL)
Biabazo (lunf.) Aument. de Biaba, fuerte golpe de puño, golpe especial que emplea el biabista
para atacar a sus víctimas. Se aplica de atrás y por el costado derecho. No es mortal.
Puñetazo, zurra, sopapo. (DLL)
Buen mozo Persona de aventajada estatura y gallarda presencia. (RAE)
Bulín (lunf.) Habitación; cuarto de soltero para citas amorosas, lugar donde se duerme o
vive; (carc.) Celda. (DLL)
Bute (lunf.) De buena calidad, bueno, de lo mejor, excelente, magnífico, admirable,
espléndido, óptimo, especial, lo mejor en su clase, apropiado (DLL).
Cachafaz (pop.) Bribón, descarado, insolente, atrevido, desfachatado, pillo, pícaro,
desvergonzado; holgazán, ocioso; importuno. (DLL)
Cachet (fr.) Elegancia en el vestir, distinción; emolumento o remuneración pactada en el
ambiente artístico. (DLL)
Cafishio (lunf.) Rufián (DLL).
Calavera (pop.) Hombre de vida licenciosa, vicioso; trasnochador, individuo de vida disipada o
disoluta, dado al libertinaje, desenfrenado. (DLL)
Camada (coloq.) Cuadrilla de ladrones o de pícaros; grupo de personas, generalmente de
edad similar, que en un período dado participan de experiencias comunes. (RAE)
Cancha Local o terreno de juego destinados a la práctica de determinados deportes. (DCL)
Canyengue (pop.) Arrabalero; baile; modo quebrado y con cortes de bailar el tango; compadre.
(DLL)
Carambola (pop.) Acierto, casualidad; doble resultado alcanzado mediante una sola acción;
(jgo.) En el juego de billar, tocar con la bola con que se juega a las otras dos. (DLL)
106
Abreviação das fontes usadas para a elaboração desse glossário: DCL= Diccionario Clave; DLL=
Dicionario Lufardo Léxicón; QS= Diccionario Qué Significa; RAE= Diccionario de la Lengua Española.
298
Carpe(ta) (Delinc.) Antecedentes delictivos y contravenciones de un delincuente; expediente de
contravención policial, sumario judicial; (pop.) buena aptitud de una persona o
calidad, destreza, habilidad, ingenio, inteligencia, perspicacia, experiencia, viveza;
(jgo.) Tapete verde que cubre la mesa de juego. (DLL)
299
Fonda (pop.) Casa de comida de ínfima categoría. (DLL)
Fulero (pop.) Cosa fea; cosa mal hecha, ordinaria; cobarde, miedoso, felón; desagradable;
falso; embustero; mujer fea, feo; algo muy desacreditado; individuo incapaz y en
quien no se puede confiar. (DLL)
Gambetear (pop.) Correr haciendo gambetas; andar con rodeos y no animarse a efectuar o decir
directamente lo que se siente o desea, esquivar situaciones, evitar compromisos.
(DLL)
Ganzúa (pop.) Alambre preparada con la punta doblada, para abrir cerraduras; persona
vivaz; ladrón que opera con ganzúa. (DLL)
Gato (delinc.) Ladrón nocturno; cómplice que se esconde en una casa para facilitar la
entrada del ladrón; (pop.) Prostituta de hotel de categoría; persona que vale muy
poca cosa, infeliz. (DLL)
Gavián (pop.) Querido, novio; hombre. (DLL)
Guita (lunf.) Dinero, caudal, haciencla, bienes, fortuna, moneda. (DLL)
Handicap (delinc.) Antecedentes contravencionales y delictuosos de un malviviente; (ingl.)
Ventaja que se concede en algunos deportes a otros jugadores de menores
condiciones; (pop.) Facilidad, superioridad. (DLL)
Jaileife (pop.) Elegante, fino, joven presumido. (DLL)
Jaula/ (mus.) Bandoneón cerrado; (pop.) Cajón de madera con las tablas laterales
Jaulero separadas para aireación de las verduras que se transportan; habitación, vivienda
humilde; (delinc.) Calabozo, cárcel. (DLL)
Jeta Rostro, semblante. (DLL)
Largar (pop.) Hacer algo bruscamente; decidirse resueltamente a ejecutar algo;
desembolsar, dar, entregar, regalar, verter; dejar, abandonar a una persona;
confesar; delatar, alcahuetear; vomitar; (turf) salir del punto de partida de una
carrera. (DLL)
Lengue (lunf.) Pañuelo de golilla. Igual que lengo, pañuelo de cuello. (DLL)
Lonjazo (pop.) Golpe dado con una lonja; latigazo.
Mala racha (pop.) Mala suerte, especialmente en el juego.
Manga (lunf.) Pedido de dinero o cosas, sablazo; montón, mucho, conjunto, abundancia,
cantidad numerosa y apreciable de animal; turba, multitud. (DLL)
Manyado (lunf.) Conocido; estudiado, observado, visto; identificado, reconocido; descubierto
al hacer el robo. (DLL)
Manyar Entender; conocer, reconocer a los detenidos; ver, observar, contemplar, vigilar;
sorprender; darse cuenta de lo que se habla (DLL).
Marchanta (pop.) Disputa de monedas o golosinas que se arrojan en un festejo; derroche o
malgaste de cosas o dinero. (DLL)
Mate (quich.) Metaf. por Cabeza, cráneo; cerebro, mollera; inteligencia, juicio, talento,
capacidad. (DLL)
Maula (pop.) Individuo cobarde; pusilánime; despreciable; persona tramposa; bellaca;
taimado, traicionero. (DLL)
Meneguina (lunf.) Igual que “menega”, plata, dinero. (DLL)
300
Metejón (pop.) Afición desmedida por una cosa o persona; capricho amoroso,
enamoramiento, apasionamiento intenso, entusiasmo; acción de meter una cosa.
(DLL)
Mina (po.) Mujer; prostituta, mujer que cohabita con uno, a quien sostiene con sus puterías
y ayuntamientos carnales con otros; mujer que se une a un hombre ilícitamente,
concubina, querida. (DLL)
Mishé (pop.) Hombre que paga los favores de las mujeres; individuo que mantiene una
amante o querida. (DLL)
Mishio (lunf.) Pobrete, individuo pobre, escaso o falto de dinero. (DLL)
Morlacos (pop.) Dinero. (DLL)
Niño bien (pop.) Joven de buena familia, que viste a la moda y de modales afectados. (DLL)
Paddock (ingl. turf.) Tribuna preferencial próxima a la meta en el hipódromo, en cuyo sector
se pasea a los animales de las riendas antes de la carrera. (DLL)
Paica (lunf.) Querida del compadrito; amante, concubina; mujer, muchacha; mujer
perteneciente a un rufián (DLL)
Palmar (pop.) Abonar una deuda o cuenta; pagar; desembolsar; enfermar; morir, fallecer.
(DLL)
Papa (pop.) Mujer bonita y joven. (DLL)
Papusa (pop.) Lo que es muy bueno y hermoso; mujer espléndida, hermosa, linda. (DLL)
Pato (pop.) Persona necesitada, sin dinero, pobre, indigente; mojado por el agua; (turf)
Perdedor en las carreras de caballos. (DLL)
Pedigrí (ingl. Pedigree: genealogía) Ascendencia; (polic. y delinc.) antecedentes delictuosos
o contravencionales de una persona. (DLL)
Pelechar (pop.) Mejorar de fortuna, prosperar, adelantar; recobrar la salud. (DLL)
Percanta (pop.) Mujer; amante. (DLL)
Perrera (delinc.) Ambulancia o carrito celular de conducir presos, camión celular para
transporte de detenidos; vehículo municipal que recoge los perros sueltos
encontrados en las calles; lugar de encierro para su sacrificio o devolución a sus
dueños; (turf.) tribuna popular en el Hipódromo de Palermo. (DLL)
Piantar (lunf.) Afer. de Espiantar; escapar, huir, irse; huir, ir, robar, sacar; echar a una
persona, expulsarla. (DLL)
Pibe (lunf. ital. Pivello) Niño, muchacho, jovencito, chiquilín; individuo de sexo masculino
aún cuando sea adulto.
Pintón (pop.) Elegante; buen mozo; persona de buena presencia. (DLL)
Púa (coloq.) Persona sutil y astuta. (RAE)
Punto (pop.) Prostituta; persona cándida, crédula, ingenua, simple, individuo candoroso;
persona innominada; hombre que mantiene una amante o querida o que paga los
favores de una mujer; pederasta pasivo masculino; persona tomada como centro de
una broma o burla; individuo de avería; (delinc.) víctima de una estafa o hurto.
(DLL)
(Re)Chipé (lunf.) Muy bueno, bien hecho, excelente, de gran calidad. (DLL)
301
Redoblona (turf.) Apuesta a un caballo en una carrera, que de resultar ganador, se traslada su
producido a otra siguiente elegida previamente, y así sucesivamente en las demás
carreras; (jgo.) Apuesta similar a un número en la quiniela, y en caso de ganar, a
otro también elegido con anterioridad, etc. (DLL)
Remanyar (lunf.) Penetrar las intenciones de otro; comprender, entender; ver o fijarse bien,
escudriñar. (DLL).
Remanye (pop.) Acción y efecto de remanyar; conocimiento completo de una cosa o persona.
Reo (pop.) Atorrante, haragán, holgazán, vago; se dice del que vive alegremente, sin
preocupaciones y no se inquieta por las apariencias; alegre, bohemio; individuo
abandonado y mugriento; atrevido, descarado. (DLL)
Ribete (pop.) Apariencia, viso. RIBETES: (pop.) Pliegues del ano; adorno de detalles
agregado a lo que se cuenta o dice. (DLL)
Sabalaje (pop.) Gente orillera o de los arrabales de la ciudad; reunión de malvivientes;
conjunto de hampones; gente de baja condición social. (DLL)
Shusheta (lunf.) Joven vestido a la moda, elegante, refinado. (DLL)
Tallador (jgo.) Banquero en el juego de dados, naipes o ruleta. (DLL)
Tallar (pop.) Preponderar; charlar, conversar, departir amistosamente; (jgo.) tener la
banca en juegos de naipes; actuar de tallador en juego de azar; llevar la baraja en el
juego de banca y otros. (DLL)
Tarro (pop.) Suerte; chiripa; trasero, culo. (DLL)
Tigre (pop.) Individuo de malos sentimientos; matón; valiente, atrevido.
Timba (jgo.) Juego de azar; garito; casa de juego; lugar donde se juega por dinero en forma
autorizada o clandestina. (DLL)
Trifulca (pop.) Desorden; camorra; riña; disputa; pelea. (DLL)
Trompada (pop.) Golpe de puño; cachetada; puñetazo. (DLL)
Vento ( lunf.) Dinero; producto de una estafa (DLL).
Violeta (pop.) Persona pedante. (DLL)
Zorzal (pop.) Payador; el que tiene buena voz. (DLL)
302
DETALHAMENTO DOS ANEXOS DO CD-ROM
ANEXO A – Gravações
Nome da composição, do intérprete e ano da gravação
Capítulo 4
1. Rio de Janeiro com Dalva de Oliveira (1950).
2. Aquarela do Brasil com Francisco Alves (1939).
3. Meu Brasil com Vicente Celestino (1932).
4. Batente com Bando de Tangarás (1929).
5. Eu gosto da minha terra com Carmen Miranda (1930).
6. A favela vai abaixo com Francisco Alves (1928).
7. Coisas nossas com Noel Rosa (1931-1932).
8. O samba é carioca com Carmen Miranda (1935).
9. Aquarela no Brasil no filme Alô amigos (1942).
Capítulo 5
1. Buenos Aires com Carlos Gardel (1923).
2. Argentina com Carlos Gardel (1924).
3. Viva la patria com Carlos Gardel (1930).
4.1. La Morocha com Lola Membrives (1909).
4.2. La Morocha com Virginia Luque – cena do filme La historia del tango (1949).
4.3. La Morocha com Libertad Lamarque – cena do filme Puerta cerrada (1939).
4.4. La Morocha com Ada Falcón (1938).
5. El rosal com Carlos Gardel – cena do filme Las luces de Buenos Aires (1931).
303
Capítulo 7
1. Patotero sentimental com Ignacio Corsini (1922).
2. Malevaje com Azucena Maizani (1928).
3. No aflojés com Mariano Balcarce (1934).
4. Compadrón com Carlos Gardel (1927).
5. Mala Entraña com Carlos Gardel (1927).
6. ¡Qué fenômeno! com Carlos Gardel (1929).
7. Seguí mi consejo com Carlos Gardel (1929).
8. Haragán com Ignacio Corsini (1928).
9. Guapo sin grupo com Sofía Bozán (1930).
10. Mamá yo quiero um novio com Emilia García (1929).
11. Mi papito com Tita Merello (1929).
12.1. Pipistrela com Tita Merello (1956).
12.2. Pipistrela com Tita Merello – cena do filme Filomena Marturano (1950).
Capítulo 8
1. Foram-se os malandros com Gastão formenti e Francisco Alves (1928).
2. Batuque na cozinha com João da Baiana (1968).
3. Escola de malandro com Ismael Silva e Noel Rosa (1932).
4. O que será de mim com Francisco Alves e Mario Reis (1931).
5. Se você jurar com Francisco Alves e Mario Reis (1930).
6. Mulher de malandro com Francisco Alves (1931).
7. Mulher de malandro com Isaura Garcia (1945).
8. Eu trabalhei com Orlando Silva (1940).
9. O amor regenera o malandro com Gaúcho e Joel (1940).
10. O bonde São Januário com Ciro Monteiro (1940).
11. Com que roupa? com Noel Rosa (1930).
12. Recenseamento com Carmen Miranda (1940).
13. The girl in the tutti frutti hat com Carmen Miranda – cena do filme Entre a loura e a
morena (1943).
304
ANEXO B – Corpus selecionado
Lista com os nomes das letras, dos compositores e do ano da composição
dos tangos e sambas selecionados
Tangos
305
Haragán Enrique Delfino/ Manuel Romero & Luis Bayón Herrera 1928
La canción de Buenos Aires Orestes Cúfaro & Azucena Maizani/ Manuel Romero 1933
La historia de siempre Pacífico Lambertucci/ Celedonio Flores 1942
La Maleva Antonio Buglione/ Mario Pardo 1922
La Morocha Enrique Saborido/ Ángel Villoldo 1905
Las vueltas de la vida Francisco Canaro/ Manuel Romero 1928
Los burros Enrique Delfino/ José Enéas Riú 1927
Los dopados Juan Carlos Cobián/ Alberto Weisbach & Raúl Doblas 1922
Los mareados Juan Carlos Cobián/ Enrique Cadícamo 1942
Mala Entraña Enrique Maciel/ Celedonio Flores 1927
Maldito tango Osmán Pérez Freire/ Luis Roldán 1916
Malevaje Juan de Dios Filiberto/ Enrique Santos Discepolo 1929
Malevito Pedro Maffia/ Celedonio Flores 1926
Mama, yo quiero un novio Ramón Collazo/ Roberto Fontaina 1928
Mano a mano Carlos Gardel & José Razzano/ Celedonio Flores 1923
Mano cruel Carmelo Mutarelli/ Armando Tagini 1928
Margot José Ricardo & Carlos Gardel/ Celedonio Flores 1921
Matasano Francisco Canaro/ Pascual Contursi 1914
Melodía de arrabal Carlos Gardel/ Alfredo Le Pera & Mario Battistella 1931
Mi Buenos Aires querido Carlos Gardel/ Alfredo Le Pera 1934
Mi papito Roberto Fontaina & Victor Soliño/ David Estevez Martín 1928
Milonga fina José Servidio/ Celedonio Flores 1924
Milonguera José María Aguilar 1925
Milonguita (Esthercita) Enrique Delfino/ Samuel Linnig 1920
Niño bien Juan Antonio Collazo/ Víctor Soliño & Roberto Fontaina 1928
No aflojés Pedro Maffia & Sebastián Piana/ Mario Battistella 1933
Noches de Buenos Aires Alberto Soifer/ Manuel Romero 1937
Nubes de humo (Fume compadre) Manuel Jovés/ Manuel Romero 1923
Ofrenda maleva Guillermo Cavazza/ Jacinto Font 1931
Palermo Enrique Delfino/ Juan Villalba & Hermido Braga 1929
Pan comido Ismael Gómez/ Enrique Dizeo 1926
Patotero sentimental Manuel Jovés/ Manuel Romero 1922
Pipistrela Juan Canaro/ Fernando Ochoa 1933
Pompas de jabón Roberto Goyheneche/ Enrique Cadícamo 1925
Por qué soy reo? Herminia Velich/ Manuel Meaños & Juan Velich 1929
Por una cabeza Carlos Gardel/ Alfredo Le Pera 1935
Porteño y bailarín Carlos Di Sarli/ Héctor Marcó 1945
Preparate pa'l domingo Guillermo Barbieri/ José Rial 1931
Qué calamidad! Bernardino Terés/ Pascual Contursi 1925
Qué fenómeno! Anselmo Aieta/ Enrique Dizeo 1929
San José de Flores Armando Acquarone/ Enrique Gaudino 1936
306
Seguí mi consejo Salvador Merico/ Eduardo Trongé 1929
Soy tremendo Ángel Villoldo 1906
Sur Aníbal Troilo/ Homero Manzi 1948
Tinta roja Sebastián Piana/ Cátulo Castillo 1941
Uno y uno Julio Pollero/ Lorenzo Juan Traverso 1929
Ventarrón Pedro Maffia/ José Horacio Staffolani 1933
Viva la patria Anselmo Aieta/ Enrique Dizeo 1930
Zorro gris Rafael Tuegols/ Francisco García Jiménez 1921
Sambas
Nome Compositores Ano
A favela vai abaixo Sinhô 1928
A malandragem Bide / Francisco Alves 1928
A vadiagem Francisco Alves 1929
Abre a janela Roberto Roberti / Arlindo Marques Jr. 1938
Amor de malandro Ismael Silva / Francisco Alves / Frei Junior 1929
Arranjei outra Dan Malio Carneiro / Vadico 1930
Até hoje não voltou Geraldo Pereira/ J. Portela 1946
Ave de rapina Sinhô 1930
Batente Almirante 1929
Batuque na cozinha João da Baiana 1917
Bebida, mulher e orgia Aniz Murad / Luiz Pimentel / Manoel Rabaca 1936
Bom elemento Quindinho/ Noel Rosa 1930
Brasil Benedito Lacerda 1939
Brasil moreno Ary Barroso/ Luiz Peixoto 1941
Brasil pandeiro Assis Valente 1941
Brasil, usina do mundo Alcir Pires Vermelho/ Braguinha 1942
Cabide de molambo João da Baiana 1928
Caixa Econômica Orestes Barbosa/ Antônio Nássara 1933
Canta Brasil Alcyr Pires Vermelho e David Nasser 1941
Coisas nossas Noel Rosa 1932
Com que roupa? Noel Rosa 1929
Dama do Cabaré Noel Rosa 1936
Desacato Wilson Batista/ Murilo Caldas/ P. Vieira 1933
Disseram que eu voltei americanizada Luiz Peixoto/ Vicente Paiva 1940
Doutor em samba Custódio Mesquita 1932
É bamba Ary Barroso / Luís Peixoto 1931
É o que ele quer Oswaldo Santiago/ Paulo Barbosa 1938
Escola de malandro Ismael Silva/ Noel Rosa/ Orlando Luis Machado 1932
307
Espera mais um ano Noel Rosa 1931
Esquina da vida Noel Rosa/ Francisco de Queirós 1933
Eu gosto da minha terra Randoval Montenegro 1930
Eu trabalhei Roberto Roberti/ Jorge Faraj 1940
Eu vou pra Vila Noel Rosa 1930
Feitiço da Vila Noel Rosa 1933
Feitio de oração Noel Rosa 1933
Fez bobagem Assis Valente 1942
Foram-se os malandros Donga 1928
Força de malandro Hervé Cordovil/ Jaime Tolomi 1933
Fui louco Noel Rosa/ Bide 1933
Golpe errado Francisco Alves 1929
Good-bye, boy Assis Valente 1932
Gosto que me enrosco Sinhô 1928
Imperador do Samba Valdemar Silva 1937
Inimigo do batente Wilson Batista/ Germano Augusto 1939
João Ninguém Noel Rosa 1935
Lenço no pescoço Wilson Batista 1933
Malandro André Filho 1930
Malandro medroso Noel Rosa 1930
Malandro sofredor Ary Barroso 1933
Mania da falecida Ataulfo Alves/ Wilson Batista 1939
Maria Fumaça Noel Rosa 1936
Mulata fuzarqueira Noel Rosa 1931
Mulato bamba Noel Rosa 1932
Mulato de qualidade André Filho 1932
Mulher boêmia Donga 1928
Mulher de malandro Heitor dos Prazeres 1932
Mulher de malandro Hervé Cordovil 1945
Não admito Augusto Garcez/ Ciro de Souza 1940
Não é isso que eu procuro Francisco Alves/ Ismael Silva 1928
Nem assim Lauro dos Santos 1931
Nem é bom falar Ismael Silva/ Nilson Bastos/ Francisco Alves/ Noel Rosa 1931
O amor regenera o malandro Sebastião Figueiredo 1940
O bonde de São Januário Wilson Batista/ Ataulfo Alves 1940
O meu amor tem André Filho 1930
O orvalho vem caindo Noel Rosa/ Kid Pepe 1934
O que será de mim Ismael Silva/ Nilton Bastos/ Francisco Alves 1931
O samba é carioca Osvaldo Silva 1934
O trabalho me deu bolo Valdemar Silva 1937
O x do problema Noel Rosa 1936
308
Oh! Seu Oscar Wilson Batista/ Ataulfo Alves 1939
Onde o céu é mais azul Alcir Pires Vermelho/ Alberto Ribeiro/ Braguinha 1941
Ora vejam Sinhô 1927
Palacete de malandro Custódio Mesquita 1933
Por amor a este branco Custódio de Mesquita 1933
Que se dane Noel Rosa 1931
Recenseamento Assis Valente 1940
Rei vagabundo Ataulfo Alves/ Roberto Martins 1936
Rio de Janeiro Ary Barroso 1944
Samba da boa vontade Noel Rosa/ João de Barro 1931
Sandália de prata Ary Barroso 1942
Saudade do meu barracão Ataulfo Alves 1935
Se você jurar Ismael Silva/ Nilton Bastos/ Francisco Alves 1930
Sinto saudade Mário Travassos de Araujo 1931
Vá trabalhar Ciro de Souza 1942
Vai mulher da orgia Miguel Guarnieri/ Roberto Martins 1936
309