Tecnologías alegóricas:
el arte de la interpolación
Es bien conocido el episodio en el que Kasimir Malevich diseña sus propias exequias a partir de algunas de sus obras, entre las que destaca el célebre
Cuadrado negro sobre fondo blanco, pintado hacia 1913 y reutilizado “funerariamente” en 1935. Sin embargo, ese desplazamiento de los términos de
una obra concebida como una síntesis extrema de los conceptos formales de
la pintura, y que reaparece transfigurada en un elemento ritual, no deja de
contener un radiante contrasentido para la Historia del Arte. Su eco resuena
casi estridente para cualquier comprensión cabal de lo que había acontecido
hasta entonces. Convertir en un emblema de la propia muerte lo que llegó a
ser el cierre categorial de las formas pictóricas y de toda la gramática de una
tradición puesta del revés en las vanguardias, alteraba algún órgano vital del
arte moderno. Aquel fundido en negro, tan cinematográfico en cierto modo,
clausuraba el umbral de una historia del arte, dejando atrás el imperio de las
formas puras, y franqueaba la entrada a la alegoría superpuesta a los restos
simbólicos de unas obras que, a pesar de completas y cerradas en sí mismas,
cambiaban su significado en función de un contexto en plena transformación.
De esa manera, el Cuadrado negro sobre fondo blanco se alegoriza paradójicamente cuando se convierte en símbolo del funeral que dispone el propio artista
para sí mismo. En la capilla ardiente, el cuerpo sin vida de Kasimir Malevich
compartía el espacio con las obras colgadas en la sala, dispuestas en una
pequeña retrospectiva. De manera que, así como la forma artística se hace símbolo en relación a la presencia-ausencia del artista cadáver, el evento y su rastro documental se hacen alegoría para la historia. La pretensión simbólica
113
deviene alegoría en un proceso que se inscribe en el archivo iconográfico de
la historia, al suplantar el lugar que hubieran ocupado las imágenes religiosas,
aquéllas que también perdieron sus poderes simbólicos. Visto hoy, un cuadro
anclado al radiador de un coche fúnebre, que pretende sugerir las esencias
de la nada o la disolución en la muerte, transita involuntariamente entre lo
irónico y lo solemne.
Lo que se escenificaba en aquel evento, ritualizado desde la capilla fúnebre hasta el féretro suprematista, era un sacrilegio en el orden de lo que se
podía esperar de la batalla mitológica entre alegorías y símbolos. Parece así
comprensible que en 1993 Txomin Badiola utilizara en una de sus exposiciones una serie de imágenes fotográficas del caso Malevich, acompañando su
propuesta con un sólido discurso teórico que invocaba aquel evento y reutilizaba su potencial alegórico1. En su caso, esta cita histórica adquiría, como
es bien sabido, una doble capacidad referencial al remitir a su trabajo de revisión teórica y práctica del despliegue del cuadrado negro en la obra de Jorge
Oteiza2. Una tarea en la que él y otros artistas del contexto vasco tendrían un
importante papel y que situaba sus discursos en una lúcida actualización de
lo que quizá pueda ser tematizado bajo el signo de lo alegórico. Otro tanto
podría decirse, sin salir de ese contexto, de la obra de Juan Luis Moraza. Además de las citas iconográficas a Malevich que contienen algunos de sus trabajos, su obra despliega las consecuencias conceptuales y estéticas de una
conciencia sobre el software3 simbólico-alegórico asociado al valor de uso de
los objetos, incluso si éstos son productos de la historia del arte. La materialidad de origen escultórico se vuelve así “medio” a través de su reutilización
alegórica en el campo artístico, en el que remite a las raíces culturales de la
1
Txomin Badiola. Catálogo de la exposición en la Galería Soledad Lorenzo, 9 marzo-10 abril,
1993. Madrid: Galería Soledad Lorenzo, 1993.
2 Sobre este vínculo, véase: Txomin Badiola. “Oteiza propósito experimental”. En: Oteiza.
Propósito experimental. Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1988.
3 De hecho, Moraza utilizará la metáfora del software en alguno de sus proyectos. Es el caso
de Software, en la Galería Moisés Pérez de Albéniz, Pamplona, 2010.
114 Recorridos trasversales
relación entre arte y poder4. Como otros acontecimientos que confirmaban
el origen premonitorio de aquel entierro, tales síntomas delatan la devoración
de la alegoría sobre el símbolo.
Sin duda, el desmantelamiento de las relaciones de trascendencia que
habían sostenido su función simbólica ya se verificaría en numerosos textos
dentro de la tradición filosófica del romanticismo alemán. Sin embargo, las
dos figuras, alegoría y símbolo, resultan indisociables en tanto que una se
proyecta sobre la otra. Sometidos a su historicidad los modelos explicativos
desplazan su significado hasta encabalgarse en una lógica sucesoria. En este
encuentro entre las prácticas artísticas y la “literatura”, ya sea teórica o poética, la alegoría consigue compilar las capas de significación de sus usos conceptuales, su tradición inmemorial y los retornos historiográficos que la
convierten en un mecanismo archivante y nemónico5. La confusión entre su
práctica, su teoría y su devenir historiográfico, por tanto, se filtra en la
estructura que la convierte en un artefacto cultural. De la preeminencia de
los nombres o la escritura sobre las imágenes6, o el uso de éstas como signos
4 De modo más explícito, y ante la imagen del Cuadrado negro, Moraza escribe: “Las alegorías
de la Ley muestran su copioso repertorio de signos vacíos que se acabará convirtiendo en recurrente como repertorio del arte moderno, desde Rodchenko o Malevitch a MacKollum… La
abstracción geométrica, el conceptualismo, el minimalismo, se ofrecen como cortes epistemológicos contra las inercias de los hábitos perceptivos y representacionales, pero habrán
supuesto, además, la implantación y el desarrollo de aquellas versiones habituales en el barroco
de signos vacíos como alegorías de la ley”. Juan Luis Moraza. Ornamento y ley. Procesos de contemporización y normatividad en arte contemporáneo. Murcia: CENDEAC, 2007, pp. 103-104.
5 Como ha sugerido Alberto Santamaría: “La alegoría, en este sentido, tiene también un carácter de archivo cultural capaz de activar y reactivar sentidos”. Alberto Santamaría. “Alegoría”.
En: Rosa Benéitez y Claudia Supelano (eds.) Tipos móviles. Materiales de arte y estética 5.
Salamanca: Luso-Española de Ediciones, 2011, p. 25. Esta idea podría sumarse al alcance del
mecanismo alegórico que aquí tratamos de mostrar, alcanzando las fértiles reflexiones contemporáneas sobre el archivo bajo esta perspectiva.
6 Sobre ello es célebre el pasaje de Arthur Schopenhauer que, leído en nuestro contexto y con
leves anotaciones, bien podría haber vaticinado los destinos del conceptual lingüístico: “Una
alegoría es una obra de arte que significa algo distinto de lo que representa. Pero lo intuitivo,
y por lo tanto también la idea, se expresa asimismo de forma inmediata y perfecta, y no necesita la mediación de otra cosa que la aluda. Lo que de ese modo es aludido y representado
115 Tecnologías alegóricas: el arte de la interpolación
escriturales7, a la preeminencia de las “signaturas” o las etiquetas significantes
en la estructura archivística de muchas obras, se sigue una lógica que explicaría
un buen número de poéticas contemporáneas. Un sistema basado por momentos en el anacronismo como fórmula de una ironía que finalmente consigue ser
más sincrónica de lo que lo habían sido nunca los símbolos eternos. Una lógica
sucesoria en la que Walter Benjamin dará un paso fundamental en 1926 al
decantar la balanza del lado de la alegoría en la comprensión de lo contemporáneo. Y no por casualidad su incursión en el problema de la alegoría, que se
despliega en torno al drama barroco en forma de ensayo histórico, apunta
implícitamente al mundo contemporáneo, encriptando así una profecía anacrónica que explica el funcionamiento de las imágenes en nuestro tiempo8.
Esta arritmia retórica alcanza pronto un estatuto que se sustancia en la procesión de los retornos. La alegoría mostrará así su potencial recursivo cuando
la necesidad de explicar la pluralidad de las prácticas artísticas tras la Segunda
Guerra Mundial dé lugar a la aplicación de algunos modelos teóricos que se mostraban eficaces a la hora de dar cuenta del nuevo devenir de esas imágenes cuya
producción escapa del control exclusivo de los artistas. Esta necesidad de recon-
por otra cosa, porque él mismo no puede ser trasladado a la intuición, es siempre un concepto. Por eso a través de la alegoría se ha de designar siempre un concepto y, por consiguiente, el espíritu del espectador debe ser conducido desde la representación intuitiva que
se le ofrece a otra totalmente distinta, abstracta y no intuitiva, que se halla totalmente fuera
de la obra de arte: así pues, el cuadro o la estatua han de hacer lo mismo que hace la escritura,
solo que con mucha mayor perfección”. Arthur Schopenhauer. El mundo como voluntad y
representación I. Madrid: Trotta, 2004, p. 292, § 50.
7
Sobre ello podemos rastrear numerosas asociaciones inscritas en la propia tradición filosófica en torno a la alegoría. El propio Benjamin revisará críticamente la idea de Schopenhauer
de la reducción de las imágenes alegóricas a puro nominalismo. Walter Benjamin. “El origen
del trauerspiel alemán”. En: Obras. Libro I, vol. 1. Madrid: Abada, 2010, pp. 378-379.
8 Como ha señalado Peter Bürger, invocando los testimonios de Asja Lacis y del propio autor:
“Benjamin ha desarrollado, como sabemos, el concepto [de alegoría] para la literatura
barroca; se puede afirmar, sin embargo, que su objeto más apropiado es la obra de vanguardia.
Dicho de otra manera: la experiencia de Benjamin en el contacto con las obras de vanguardia
es lo que le permite tanto el desarrollo de la categoría como su aplicación a la literatura del
barroco, pero no al contrario”. Peter Bürger. Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península,
1997, p. 130.
116 Recorridos trasversales
figuración asumía tanto los traumas históricos sufridos en la mundialización de
la guerra y el terror, como los nuevos recursos de difusión masiva de las imágenes. Walter Benjamin se convirtió, sin duda, en uno de los mejores proveedores
de esos modelos y, entre sus muchas intuiciones, la revisión del concepto de “alegoría” en la cultura occidental se reveló como un dispositivo que ahora permitía
un hilo de continuidad con las propuestas más radicales de la llamada “neovanguardia”, ya en los años 60 y 70. Cuando los autores norteamericanos que más
literalmente usaron el término hablaban del arte posmoderno lo hacían trazando unos antecedentes que propiciaban un salto entre los contemporáneos
de Benjamin –dadá y productivismo–, y las nuevas propuestas englobadas bajo
las etiquetas de “minimalismo”, “arte de concepto” o “arte pop”.
Sin duda, la gran aportación de la historiografía anglosajona, con una
especial incidencia en algunas universidades norteamericanas, ha sido afrontar el reto de esas “aplicaciones teóricas”. Al igual que el software informático,
las “aplicaciones” benjaminianas se someten a un contraste con las prácticas
que viene ayudado por la labor de los propios artistas. La operación llevada a
cabo por algunos de los más influyentes teóricos del arte entre finales de los
70 y principios de los 80, ha vuelto la mirada a las primeras décadas del siglo
XX, pero ha pretendido también establecer una secuencia de continuidad no
exenta de matices prescriptivos en relación a la necesidad de recuperar una
parte el proyecto vanguardista. Se trataba de armar el discurso artístico de
todo su potencial crítico contra la institución de un arte moderno sancionado
en los principales museos internacionales y volver a contar aquella historia
en relación al nuevo escenario de los medios de masas. Esta reutilización del
concepto de alegoría en términos de “impulso” o “procedimiento”9 fundamenta hoy también nuestra recepción de aquel momento histórico.
9 Dos de los textos más emblemáticos e influyentes que aplican el concepto de “alegoría” a las
prácticas artísticas contemporáneas son: Craig Owens. “El impulso alegórico”, de 1980 [traducido en: Wallis, Brian (ed.) Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno
a la representación. Madrid: Akal, 2001, p. 203 y ss.]; y Benjamin Buchloh, “Procedimientos
alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo”, de 1982 [traducido en: Benjamin Buchloh. Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX. Madrid:
Akal, 2004, p. 87 y ss.]
117 Tecnologías alegóricas: el arte de la interpolación
La caracterización de la posmodernidad como imperio de la alegoría,
asociada a otros eslóganes epocales como el de la “era neobarroca”, se ha
convertido así en un tópico de la teoría y la historiografía del arte contemporáneo. Hasta la prosa de los textos parece volverse melancólica y acaba
por identificarse con las figuras de ese tarot alegórico. Pero esa caracterización asumida crea su propia impronta sobre la concepción que con la
distancia asumimos del periodo, de modo que sería casi imposible escapar
de su influjo o sortear el léxico que ha conformado, tanto nuestra imagen
del inmediato pasado, como las consecuencias que hemos extraído de él.
Así pues, la alegoría retorna en calidad de dispositivo teórico enlazando
dos momentos distanciados en el tiempo y aludiéndonos de nuevo en el
presente. Esta voluntad de retorno (otro concepto articulador de la teoría
del arte contemporáneo) somete a las prácticas a una tensión permanente
con la institución de la propia radicalidad del arte moderno. Hasta tal
punto es así, que la tentativa de aplicabilidad del concepto vendrá integrada en el complejo de ideas que configura una “neovanguardia”10 como
retorno, defendida por la historiografía norteamericana, no sin ciertas oposiciones. En efecto, la flexibilidad de los modelos explicativos y una menor
ortodoxia permitía extralimitarse con los textos de algunos autores, en el
intento de construir un proyecto crítico que en Europa se encontraba con
las empalizadas académicas y los cotos territoriales del discurso epigonal.
El trasplante de estas categorías al contexto norteamericano, junto con las
herencias postestructuralistas y psicoanalíticas, o la distancia en el Reino
Unido con la llamada “filosofía continental”, marcarían una mutación del
sentido de tales términos y una secuencia receptiva que describe la dispersión y reinterpretación de problemas nacidos en el contexto europeo.
10 Sobre ello puede interpretarse la compilación más importante de los ensayos de Benjamin Buchloh como una completa teoría de la neovanguardia construida a partir de episodios autónomos diseminados por su larga trayectoria ensayística. Al respecto es
significativo el título de su libro, Neo-Avantgarde and Culture Industry. Essays on European and American Art from 1955 to 1975. Cambridge /Londres: The MIT Press, 2000.
Del mismo modo, podría entenderse la síntesis de las teorías de estos autores propuesta,
publicada en 1996 por Hal Foster, El retorno de lo real. La vanguardia a finales del siglo.
Madrid: Akal, 2001.
118 Recorridos trasversales
Juan Muñoz. Balcón a tres, 1984
119 Tecnologías alegóricas: el arte de la interpolación
A pesar de tales mutaciones, es más que plausible la aplicación de la alegoría a un estadio cultural proclive a los metatextos y a la exterioridad de los
significados, a la conciencia sobre el errático sentido de las cosas, apenas
inducido por la yuxtaposición, a veces azarosa, de puros fragmentos. Ese espíritu, sin duda, se parece a la estructura alegórica descrita por Benjamin para
la formación del trauerspiel. Cuando los autores que abordan el tema se
esfuerzan en ilustrarse con la figura de la ruina o la calavera, motivos convocados por Benjamin, nos anuncian en realidad el mecanismo del suplemento.
Sobre ello, sobre la condición aproximativa del sentido alegórico y su margen
de arbitrariedad en el uso de los significantes, Bürger ha escrito:
La inclusión de nuevos sucesos similares, como la eliminación de algunos de los que se
narran, no producirían cambios esenciales. Cabría pensar, incluso, en una transposición.
Lo decisivo no son los sucesos en su singularidad, sino el principio de construcción que
está en la base de la serie de acontecimientos11.
Si traducimos el esquema descrito por los textos contemporáneos sobre la
alegoría como el que acabamos de citar a una operación formalizada, quizá la
más próxima fuera la “interpolación”. En diversos ámbitos científicos y técnicos el diseño de una función matemática que permita completar información
próxima a la obtenida según muestreos o selecciones parciales se denomina de
ese modo. Una operación que se ha hecho habitual en numerosos dispositivos
para el procesado de información. La reducción que aquí proponemos a este
mecanismo científico-técnico podría sugerir que la expansión tecnológica y el
imperio de la alegoría serían procesos culturalmente análogos. Si esa asociación
puede sustentar un vínculo entre lo tecnológico y el predominio de la alegoría,
también lo hace con la concepción de una tecnología alegórica de nuestra cultura. Así, las imágenes digitales pueden ser completadas mediante interpolación –un sistema en algunos programas de retoque digital, que permite hallar
una media entre la información visual disponible y que completa los píxeles
faltantes en una imagen de baja resolución–. Frente a las especulaciones onto-
11 Peter Bürger. Teoría de la vanguardia. Óp. cit., p. 145.
120 Recorridos trasversales
Lothar Baumgarten. Burlington Northern Railroad. Chicago Regional Transportation Authority, Chicago,
Illinois, 1989
Lothar Baumgarten. Missouri Pacific System. Lewis and Clark Viaduct. Kansas City, Jackson County,
Missouri, 1989
121 Tecnologías alegóricas: el arte de la interpolación
lógicas sobre el principio de realidad fotográfica, sobre su condición testimonial
de su referencia a un “afuera” de la imagen, o las aún más estériles perplejidades
entre lo analógico y lo digital, el fenómeno de la interpolación confirma que la
única certidumbre es su estructura de montaje que finalmente explica su pragmática y su papel político en la era de su distribución masiva. La función según
la que operan estos sistemas tecnológicos es similar a la que propicia que la alegoría proyecte la completud de los fragmentos desde una perspectiva poética,
política o hermenéutica. Esa interpolación, especulativa o algorítmica, sostiene
el hegeliano “demorarse en lo diverso”12, atribuido a la metáfora y desplegable
a la alegoría, que hace posible una lectura cultural del fenómeno de “pensar
alegóricamente”.
En efecto, las figuras de la calavera o de la ruina evocan el impacto testimonial de la huella, de lo que ha quedado tras la desaparición y la amnesia.
Por ello, la figura no puede componerse sin los fragmentos (aunque éstos puedan ser intercambiables), para lo cual se hará necesaria otra familia de teorías
que se han mantenido en paralelo en las últimas décadas. El rastro de lo que
ya no está, del “esto ha sido” de Barthes al abordar el tema de la fotografía; el
concepto de “índex” en la tradición semiótica; o la idea de “literalidad” según
los herederos del formalismo; el conjunto de estos conceptos establece un
espacio teórico complementario y, por sorprendente que parezca, disgregado
en diversos textos que parecen haber discurrido ignorándose entre sí, ajenos
a su necesaria y hoy casi obvia interdependencia. Desde el punto de vista historiográfico esta complementariedad de las principales aportaciones del pensamiento sobre el arte del siglo XX no ha sido todavía mostrada en su
coherencia interna. Esos conceptos que dan cuenta de la ruptura de los principios de la representación artística comparten, a pesar de los aparentes anta-
12 La expresión “demorarse en lo diverso” [bei Verschiednem zu verweilen], que aquí utilizamos,
se recoge en la traducción y edición de G. W. F. Hegel, Lecciones sobre estética. Madrid: Akal,
1989, p. 298. Sobre la relación entre símbolo y metáfora en Hegel, véase: Domingo Hernández. La ironía estética. Estética romántica y arte moderno. Salamanca: Ediciones Universidad
de Salamanca, 2002, pp. 33-61.
122 Recorridos trasversales
gonismos ideológicos, una referencia a la “inmediatez” de las nuevas estrategias. En ellas lo que se muestra es presentado sin mediación aparente o
habiendo declinado los sistemas por los que se representa bajo un a priori
codificado en los límites disciplinares del arte. Quizá no en balde la “in-mediatez” contenga en su raíz el campo semántico fundacional de todos estos constructos teóricos, el concepto de “medio”, imprescindible en el contexto de la
comunicación de masas y sobre el que recaen todos los prefijos.
Podría objetarse que el fenómeno de afirmar esa condición neta y sin mediaciones de los objetos artísticos o de las imágenes técnicas estaría paradójicamente contrapuesto al ejercicio de la alegoría, basada en un suplemento de
significación más allá de lo obvio o de la literalidad. Sin embargo, es justamente
en la opacidad de lo inmediato, de las cosas o las imágenes netas, en la obtusa
tenacidad de su “estar ahí”, donde la alegoría comparece para dotar de sentidos
plurales y, a veces contradictorios, a lo que de suyo no demanda esa aportación13.
El encuentro entre el artificio alegórico y los materiales inertes en los que se instala será el problema dialéctico sobre el que pivota buena parte de la praxis artística contemporánea y la producción teórica que emana de ella. Baste tomar la
misma Historia del Arte como uno de esos materiales para integrar la herencia
de muchos apropiacionismos o las reactivaciones de una “crítica institucional”.
De tal manera que no podría entenderse sin una apropiada síntesis en la que las
teorías de lo alegórico son en realidad actualizadas en virtud del nuevo estatuto
factual de los registros técnicos y en la que, en su constitución ideológica, el montaje de los hechos será el núcleo alegórico por excelencia. Un núcleo, por cierto,
que se realiza en toda su potencia productiva dentro de la comunicación de
masas, hasta desplazar al arte al papel de metadiscurso medial o al de una “autoconciencia de los medios”14.
13 Ejemplar en esta cuestión es la aporía en torno al mensaje fotográfico que Roland Barthes enunciaba en sus ensayos semióticos de los años 60 y 70, la idea de que tal mensaje carece de código,
o las especulaciones sobre la paradoja documental que tanta literatura teórica han producido.
14 Hemos defendido esta hipótesis en: Víctor del Río. Factografía. Vanguardia y comunicación
de masas. Madrid: Abada, 2010.
123 Tecnologías alegóricas: el arte de la interpolación
Gerhard Richter. Green-Blue, 1993
La expansión de los imaginarios, atravesada por el mito de una objetividad
técnica o de una presencia sin mediaciones, establece así un a priori receptivo
que sería el campo de reflexión de algunos de los proyectos más lúcidos de las
vanguardias históricas como el productivismo soviético, del que Benjamin
tomara buena nota al trasladar las cuestiones del arte y su nuevo estatus alegórico al plano de la “reproductibilidad” o a la cuestión de la “producción”. En los
textos escritos hacia 1934, como “El autor como productor”15, el asunto pasaba
así a convertirse en el posicionamiento político de las imágenes y los discursos,
toda vez que la orfandad de los hechos registrados por las cámaras y de los fragmentos heredados de los naufragios culturales no podía ser sino tendenciosa.
La cuestión de la “tendencia”, o de su análogo, el sentido alegórico, se ubicaba
así en el primerísimo plano de una refundación crítica de las prácticas del arte.
Para ello, a los procedimientos alegóricos gestionados sobre el medio les corres-
15 Walter Benjamin. Obras. Libro II, vol. 2. Madrid: Abada, 2009, p. 297 y ss.
124 Recorridos trasversales
ponde otra estrategia necesaria, el montaje, que dota de sentido estos nuevos
modos de hacer. Los soportes del vídeo y la fotografía, o las reducciones objetuales e incluso la vieja iconografía pictórica se trasladan así a un juego de montaje, en el que las relaciones ya no se establecen más allá de la pantalla
imaginaria y de la yuxtaposición de los fragmentos. Y es en esa yuxtaposición,
por momentos tan arbitraria como significante a la manera del “azar objetivo”
de los surrealistas, donde el sentido de los discursos se reconstruye de forma
alegórica, dando por perdida la fe en la unidad del concepto y su representación.
La plasticidad de la alegoría como fórmula conceptual abarca innumerables
fenómenos y es ella misma plural en sus manifestaciones16. Su influjo se percibe
en infinidad de casos que enraízan con las vanguardias desde Malevich, como
hemos visto, hasta Duchamp, y que continúan activos al conectarse con las
16 José Luis Brea. Nuevas estrategias alegóricas. Madrid: Tecnos, 1991.
125 Tecnologías alegóricas: el arte de la interpolación
experiencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En ese poder transicional, el lugar que ocupa el momento alegórico del arte contemporáneo enlaza
la rehabilitación neovanguardista de los años 60 y 70, que recibe la cobertura
de un importante aparato crítico, y los destinos posmediales descritos a partir
de la década de los 90. Aun cuando la reflexión sobre lo “posmedia” ha surgido
con posterioridad a las teorías alegóricas, su implantación, como tratamos de
mostrar, requería del entramado y los espacios liberados en esa correspondencia entre una alegoría que se comporta tecnológicamente sobre los materiales
culturales, modelándolos según su capacidad de interpolación y desplazamiento semántico, y una tecnología que, en tanto que “medio” macluhaniano,
se comportaba alegóricamente en un manejo horizontal de la información, al
modo de un archivo global. En esa correspondencia, los dispositivos conceptuales que implantaban artistas como Marcel Broodthaers, James Coleman,
Jeff Wall o Dan Graham han servido17 para establecer una reflexión sobre la
condición posmedia, actualizando sus estrategias como modificaciones del sentido del concepto mismo de “medio”. Mientras tanto, buen número de los artistas que trabajaban en los 60 y 70 sobre bases conceptuales se verían implicados
en el desarrollo de nuevas estrategias en los 80 y 90, que extrajeron consecuencias de los principales problemas planteados en aquel ejercicio de comprensión
de una cultura y una economía global, que funcionan con más dosis de alegoría
que sus propias obras. El calado de aquellas propuestas poco tiene que ver con
la imagen de frivolidad que se ha ofrecido de la década de los 80 o los estériles
debates sobre la legitimidad de la pintura. En el gap teórico-práctico de la alegoría y en su poder migratorio en el tiempo, quizá sea necesario repensar el
momento histórico que fijó sus clichés y comprobar que su trasfondo es aún
más profundo y estructural de lo que imaginábamos.
VÍCTOR DEL RÍO
17 Los textos fundamentales de Krauss sobre la cuestión “posmedia” toman en efecto a Broodthaers y Coleman como ejemplos de artistas que reinterpretan el medio. Véase: Rosalind
Krauss. “A voyage on the North Sea”. Art in the Age of the Post-Medium Condition. Londres:
Thames&Hudson, 1999; y Rosalind Krauss. “And Then Turn Away?: An Essay on James Coleman”. October, n.º 81, verano de 1997.
126 Recorridos trasversales