Apunte Musica 2022
Apunte Musica 2022
Apunte Musica 2022
MÚSICA
Introducción a los estudios
musicales universitarios
Departamento de Música
Facultad de Artes
11
●
1)
12
✓
✓
13
✓
✓
✓
✓
✓
✓
14
1
15
16
19
20
➢
➢
➢
➢
➢
21
22
23
24
25
✓
✓
✓
✓
26
✓
✓
✓
✓
27
➢
➢
➢
➢
➢
➢
28
-
29
PRIMERA ETAPA
Pie binario:
Pie ternario:
SEGUNDA ETAPA
Pie binario:
Pie ternario:
30
➢
31
32
33
34
35
38
39
1. ORTOGRAFÍA MUSICAL
ALTURAS
A- El pentagrama
B- Claves
Para tener una ubicación fija en el pentagrama se utilizan las claves (ver el eje
“Teoría del Lenguaje Musical”). Las más comunes son la Clave de SOL y la Clave
de FA representadas por estos símbolos:
La Clave de Sol en segunda línea, indica que la segunda línea del pentagrama
(de abajo hacia arriba), pertenece a la nota Sol, y la Clave de Fa en cuarta línea
40
indica que en la cuarta línea del pentagrama se escribe la nota Fa. A partir de
cada punto establecido, se asciende y desciende como muestra el gráfico:
Para escribir una nota que se encuentra por encima o debajo de las cinco líneas
principales, utilizamos lo que se denominan líneas adicionales.
41
En la armadura de clave, la colocación de sostenidos y bemoles se escribe
en las siguientes posiciones y en un único orden:
Las alteraciones delante de notas ligadas por encima de una línea divisoria
son válidas hasta el final de la ligadura (lo mismo no se aplica a las ligaduras
de expresión).
42
c) En casos de posible confusión, se utilizan alteraciones accidentales de
precaución y se las puede encerrar entre paréntesis. No modifican a la
nota a la que afectan, sino que indican el cese de una alteración ya dada
por el cambio de compás.
Cromatismos
Ej.: Tónica Do
D- Transposición
43
totalidad de la música en una tonalidad diferente (en software de notación
musical como Sibelius, se realiza de forma automática) o puede realizarse
directamente en el momento de la ejecución.
Instrumentos Transpositores
Una de las razones por las que se emplea la transposición en la escritura es para lograr
una digitación común entre instrumentos de una misma familia, por ejemplo, hablando de
instrumentos de la orquesta, los vientos madera (oboe, clarinete, fagot, etc.).
44
Instrumento Nota escrita Nota real producida Transporte
Clarinete
9na mayor
bajo
descendente
(Si♭)
Saxofón
6ta mayor
alto
descendente
(Mi♭)
45
DURACIONES
A- Tempo
El grado de lentitud o presteza con que se ejecuta una obra musical se indica al
comienzo de la partitura, en el primer compás. Se establecen las pulsaciones por
minuto que tendrá la unidad de tiempo (en muchos casos se indica el tempo con
figuras distintas de la negra).
El tempo también se suele indicar con términos en italiano. Algunos de ellos son:
46
B - Compás
C - Líneas divisorias
7
El significado del compás musical se desarrolla en el eje temático “Teoría del Lenguaje
Musical”
47
También es frecuente el uso de la doble barra, la cual indica un cambio en una
obra musical (cambio de armadura de clave, tonalidad) o el final de la sección,
para pasar de una estrofa a el estribillo, por ejemplo.
D - Casillas
Ej.:
E - Otros símbolos
✓ Segno: ( ) como con las barras de repetición, al pasar por uno de ellos
se continua normalmente, pero al llegar al segundo se retorna al primero;
la diferencia con la barra de repetición es que significa un
desplazamiento a cualquier lugar de la partitura, y no solo al comienzo
de los compases entre barras de repetición.
48
✓ Huevo de coda: ( ) El huevo de coda sirve para dar saltos hacia
adelante en una partitura. Es utilizado para ir hacia la coda, o sea el final
de una pieza. La forma de usarlo es similar al de las casillas: este tiene
que ser leído luego de una repetición desde el principio (D.C da capo), o
luego de haber hecho un salto de Segno. ( ))
F - Plicas
Cuando la escritura se realiza a una voz por pentagrama, la dirección de las
plicas sigue las siguientes reglas:
49
En todos los casos siempre se cumple que, cuando la plica está hacia abajo,
va a la izquierda del óvalo, y cuando está hacia arriba va a la derecha.
G - Agrupaciones
Las figuras con corchete pueden unirse mediante barras, pudiendo estas
combinarse, de a dos, tres o más figuras, dependiendo del compás.
Adecuado: No habitual:
50
Correcto: No habitual, dificultoso para la lectura:11
En grupos de notas que requieran algunas de sus plicas hacia abajo y otras
hacia arriba, todas serán escritas en la misma dirección, que es la requerida por
la nota más alejada de la tercera línea. En casos más ambiguos se opta por la
plica hacia abajo.
H - Puntillos
Los puntillos incrementan la duración de la figura a la que afecta en la mitad de
su valor. Van siempre escritos a la derecha de la cabeza de nota.
El doble puntillo añade la mitad del valor del primer puntillo. Por ejemplo, un
doble puntillo le añade al valor de una negra una corchea (la mitad del valor de
la negra) y una semicorchea (la mitad del valor de la corchea)
11
Ver ligaduras de expresión.
51
I - Ligaduras: de prolongación y expresión
Las ligaduras no sólo se usan para unir figuras antes y después de la línea
divisoria de compás, sino también para unir figuras dentro del mismo compás
cuando la división métrica del compás no resulte clara con otra notación.
52
J - Silencios
DINÁMICAS
53
Gráfico de indicaciones más comunes
forte fuerte
Conclusión
54
2. TEORÍA DEL LENGUAJE MUSICAL
Acotaciones preliminares
El siguiente eje temático está dedicado a aspectos teóricos relacionados con el lenguaje
musical, que involucran principalmente a la organización sonora de los distintos
componentes de la música tales como: ritmo, melodía y armonía, haciendo énfasis en los
dos primeros, ritmo y melodía, quedando el tratamiento de la armonía para la última sección
(lenguaje armónico).
Introducción
Todo sonido que percibimos puede ser representado gráficamente. En una primera
instancia, la representación puede ser comparativa y no convencional:
Altura Duración
(Melodía) (Ritmo)
Notas musicales Figuras musicales
56
DURACIONES
El pulso es la unidad básica de tiempo en la música. Podría definirse como un latido interno
o estímulo regular; y dependiendo del intervalo de tiempo entre un golpe y otro, nos da las
distintas velocidades (tempo) de las obras musicales. Si en la indicación de la partitura
encontramos la siguiente sigla: = 60, ello nos indica (por convención), que la obra musical
correspondiente tendrá una velocidad de 60 negras por minuto.
El pulso y la velocidad de una obra musical se puede establecer de manera similar que
cuando se toma el pulso a una persona; se enumera la cantidad de pulsos o tiempos que
transcurren en 15 o 30 segundos y luego multiplicamos por cuatro o por dos,
respectivamente; ello nos dará la velocidad en bpm de la música en cuestión.
> >
1234 - 1 2 3 4, etc.
57
De manera similar se procede, si acentuamos un golpe cada dos o tres pulsos, obtendremos
compases de dos o tres tiempos respectivamente.
La duración de los sonidos (en relación al pulso) se representa a través de las figuras
musicales y sus respectivos silencios, los cuales nos permiten especificar la duración de un
sonido. Las figuras y silencios actualmente utilizados son siete:
REDONDA 4 pulsos
BLANCA 2 pulsos
NEGRA 1 pulso
CORCHEA ½ pulso
SEMICORCHEA ¼ pulso
En el caso de los silencios de redonda y de blanca; estos se ubican suspendido por debajo
del cuarto renglón del pentagrama y superpuesto por encima del tercer renglón del
pentagrama respectivamente.
12
Los silencios duran la misma cantidad de tiempos que las figuras.
58
Como se puede visualizar, cada figura dura el doble de tiempo que la siguiente y la mitad del
tiempo que la anterior. Por ejemplo, en este corto fragmento musical vemos dos patrones
rítmicos diferentes. El más agudo está formado por cuatro negras, el más grave por dos
blancas. Como una negra tiene una duración que es la mitad de una blanca, percibimos y
visualizamos dos negras por cada blanca:
B - Compás
La combinación del pulso con los acentos (a intervalos regulares de dos, tres o cuatro
tiempos), da lugar al compás o medida de la frase musical. Recordemos que el pulso es el
latido interno, constante y regular, que es percibido mediante la música por cada oyente; y
los acentos son estímulos que se producen a intervalos regulares de pulsos durante el
desarrollo de la obra musical.
Por ejemplo, cuando escuchamos un vals, sentimos un patrón rítmico de tres tiempos.
Durante todo el transcurso del mismo podemos sentir que los patrones rítmicos están
basados en este patrón:
> >
123 - 1 2 3…
59
Los compases se representan por medio de dos cifras colocadas una encima de otra,
denominada cifra indicadora de compás. La cifra inferior se llama denominador y
representa la figura que vale una unidad o tiempo. La cifra superior o numerador, indica la
cantidad de tiempos por compás.
Valor
Nombre Figura
denominador
1 Redonda
2 Blanca
4 Negra
8 Corchea
16 Semicorchea
32 Fusa
64 Semifusa
En el siguiente ejemplo la duración del compás será de 3 negras por tiempo, dado que la
unidad de tiempo dada por el denominador es 4 (equivalente a la negra) y el numerador
indica la cantidad de tiempos (en este caso 3).
60
Las líneas divisorias son líneas verticales que separan a los compases y van delante del
acento. (Se recomienda ampliar con bibliografía sugerida)
Ejemplos:
= =
Los compases simples son los que tienen como numerador las cifras 2, 3 y 4, y la unidad
de tiempo se subdivide en mitades (subdivisión binaria o pie binario); por ejemplo, una
negra se subdivide en dos corcheas.
Los compases compuestos, son los que tienen como numerador las cifras 6, 9 y 12; y la
unidad de tiempo se subdivide en tres partes (subdivisión ternaria o pie ternario), por
ejemplo, una negra con puntillo se subdivide en tres corcheas.
También debemos indicar que la unidad de tiempo es la figura que ocupa un tiempo y
unidad de compás, la que comprende la duración total de un compás.
61
En lo que respecta a los compases compuestos debemos tener en cuenta algunos
aspectos tales como:
4. El denominador (número inferior) indica la figura que ocupa un tercio del tiempo.
Por ejemplo, en el compás de 6/8 la corchea ocupa un tercio del tiempo ya que un
tiempo se forma por 3 corcheas ó 1 negra con puntillo.
62
A continuación, se indican unidades de tiempo de compás de algunos compases simples y
compuestos:
Unidad Unidad
Unidad de Unidad de Tiempo
Compás Compás de de
tiempo compás s
tiempo compás
2 6
2
4 8
3 9
3
4 8
4 12
4
4 8
2 6
2
2 4
3 9
3
2 4
4 12
4
2 4
Cada tiempo o unidad de tiempo, es divisible por dos en un compás simple (subdivisión
binaria). En compás compuesto, es divisible por tres (subdivisión ternaria).
63
En el siguiente cuadro se muestran diferentes compases y la manera de subdividir a los
mismos:
En la tercera columna se encuentran los compases de amalgama que no son más que la
suma de un compás de división binaria y uno de división ternaria, es decir, 2+3, 4+3 o
viceversa 3+2 o 4+3.
Ejemplo:
C - Valores irregulares
Los valores irregulares son formados por figuras que contienen un número mayor o menor
de lo que indica la división y/o subdivisión primigenia del compás, la sensación auditiva
(como su nombre lo indica), que produce la utilización de dichos valores, es irregular respecto
del tiempo o pulso establecido. Los valores irregulares pueden ser: tresillo, dosillo, seisillo,
cuatrillo…
64
A fines prácticos, solo trataremos la utilización del tresillo y del dosillo (ambos valores
irregulares muy usuales), aconsejamos profundizar con la bibliografía sugerida y/u otra que
pudiesen recabar, los conceptos aquí expuestos y la comprensión de los valores irregulares.
➢ Tresillo: el tresillo es una división ternaria de un valor simple, cuya división real es
binaria; es decir: un grupo de tres figuras idénticas, equivalente a otro de dos del
mismo tipo, o a una figura del tipo inmediato superior. Se utiliza para crear un efecto
de aumento de la velocidad.
Se ejecutan ocupando cada una un 33,3 % del tiempo total que suman de las dos figuras
reales.
➢ Dosillo: es la división binaria de una figura con puntillo, cuya división real es ternaria;
es decir: un grupo de dos figuras idénticas equivalentes a tres del mismo tipo.
Habitualmente se lo utiliza en los ritmos de subdivisión ternaria y el efecto es de
disminución de velocidad.
65
D – Principios y finales en la Música
➢ Acéfalo (sin cabeza): Cuando la melodía comienza después del primer tiempo
del primer compás (o en la parte débil del primer tiempo).
Por otra parte, se pueden señalar dos tipos de finales en música (de acuerdo a la melodía),
masculino y femenino según coincida con el acento del compás o no:
66
➢ Femenino: la melodía culmina después del acento (habitualmente tiempo débil del
compás).
Ejemplos:
67
Final Masculino (Pequeña Serenata Nocturna- II Mov.- W. A. Mozart)
E - Sincopa y contratiempo
La síncopa es un efecto rítmico producido por la anticipación del tiempo fuerte, prolongando
una figura desde el último tiempo débil de un compás hasta el acento del siguiente.
Ejemplo13:
13
F = tiempo fuerte
D = tiempo débil
68
El contratiempo es también un efecto rítmico. Las notas del tiempo débil de un compás -
precedidas por silencios- se acentúan, generando un–el tiempo o la parte de tiempo fuerte
anterior, está ocupado por un silencio.
Ejemplo:
69
ALTURAS
En la amplia gama sonora que nos rodea, existen dos tipos de afinaciones o sistemas:
natural y temperada.
✓ Natural: Es el tipo de afinación que posee el rango total de notas existentes14 (esto
incluye las 9 comas que hay entre nota y nota que han sido descubiertas por
Pitágoras). Se puede encontrar en instrumentos como la voz humana, el violín, el
trombón, el cello y cualquier otro instrumento donde las notas no estén delimitadas a
priori o temperadas, con el uso de trastes (guitarra, bajo, laúd)
B - Altura
La altura de los sonidos se representa a través de las notas musicales, que se denominan
de la siguiente manera: do, re, mi, fa, sol, la, sí.
Para graficar la relación de los sonidos que percibimos y/o ejecutamos se utiliza el
pentagrama (5 líneas y 4 espacios), que nos indica la altura del sonido, determinada por la
clave correspondiente.
14
Ver Armónicos naturales.
70
Los números al costado de las notas representan el índice acústico correspondiente a cada una de las
notas. Cada índice acústico indica la entonación de un grupo de sonidos comenzando desde do y
concluye con la 7ª mayor ascendente (si). Sugerimos profundizar en la bibliografía correspondiente.
C - Claves
Son signos que fijan la ubicación de una nota particular en el pentagrama, y, por lo tanto, la
de todas las otras notas en relación a la misma. Por ejemplo, la clave de Sol en 2ª línea le
da su nombre a la segunda línea del pentagrama, a partir de allí se asciende o desciende
en el orden de las notas.
En el siglo XVI, las tres claves más usadas (sol, fa y do); tenían nueve posiciones.
Actualmente se usan: clave de sol en segunda línea, fa en cuarta línea y do en tercera
línea, prioritariamente. La clave de sol es utilizada por instrumentos agudos como el violín,
71
la flauta, la trompeta y por otros de un registro más amplio como la guitarra. La clave de fa
en cuarta línea es utilizada por instrumentos graves como el contrabajo, el violonchelo, el
fagot y el trombón. La clave de do en tercera línea es utilizada por lo general para la viola.
La clave de do en cuarta línea es utilizada ocasionalmente por el cello, el fagot y el trombón
tenor.
Las distintas claves se utilizan para evitar la colocación de gran cantidad de líneas
adicionales. Así, se establece para cada instrumento, la que mejor se adapte al registro
propio de cada uno.
Para poder leer música escrita, es imprescindible saber de forma rápida la nota que
corresponde a cada espacio y línea del pentagrama. Esto se logra con la práctica y la
repetición. No obstante, en un principio puede ayudar el hecho de memorizar el orden de las
notas en los espacios y líneas.
Por ejemplo, en la clave de sol en 2ª línea, las notas sobre las líneas son: mi, sol, si, re y
fa. Sobre los espacios son fa, la, do y mi.
15
Del total cromático, se enumeran las octavas superiores e inferiores alrededor de la nota La 440 Hz que establece la
afinación universal en occidente. El piano comprende desde el LA 2 al LA6.
16
Cifrado americano
72
En clave de fa en 4ª línea:
D - Intervalos
Contando el número de grados entre la nota inicial y la segunda nota obtenemos el nombre
del intervalo. Al contar los grados debemos incluir tanto la primera como la última nota.
Por ejemplo, de do a mí, decimos que hay una tercera (do – re – mi)
73
Los intervalos pueden ser simples o compuestos.
Por ejemplo: una décima (intervalo compuesto), será equivalente a una tercera (que es un
intervalo simple):
No todos los intervalos del mismo nombre tienen el mismo tamaño. Por esto es necesario
especificar la especie o calificación de los intervalos determinando con exactitud el número
de tonos y semitonos que posee cada intervalo.
74
Menor
Intervalo Mayor (M.) Justo (J.) Aumentado (A.) Disminuido(D.)
(M.)
1 T. + 1 S.c18. (1 T.
2ª 1 S.d17. 1 T. --------- ---------
y ½)
1 T19. + 1
2 T. + 1 S.c. (2 T. y
3ª S.d. (1T. y 2 T. --------- 1 T.
½)
½)
2 T. + 1
2 T. + 1 S.d.+1 S.c.
4ª --------- --------- S.d. (2 T. y 2 T.
(3 T.)
½)
3 T. + 1
S.d. 3 T. + 1 S.d. + 1
5ª --------- --------- 3 T.
S.c. (4 T.)
(3 T. y ½)
4 T. + 1
3 T. + 2 4 T. + 1 S.d. + 1
6ª S.d. (4 T. y --------- 3 T. y ½
S.d. (4 T.) S.c. (5 T.)
½)
5 T. + 1
4 T. + 2 3 T. + 1 S.d. + 1
7ª S.d. (5 T. y --------- 4 T. y ½
S.d. (5 T.) S.c. (4 T.)
½)
5 T. + 2 5 T. + 2 S.d. + 1
8ª --------- --------- 5 T. y ½
S.d. (6 T.) S.c. (6 T. y ½)
Vale aclarar que los intervalos aumentados y disminuidos se emplean con menor
frecuencia que los demás, y de la tabla anterior podemos deducir:
17
Sd.: abreviatura de semitono diatónico (notas con diferente nombre, ej.: mi - fa).
18
Sc.: abreviatura de semitono cromático (notas con el mismo nombre, ej.: fa – fa#).
19
T.: abreviatura de Tono.
75
o séptima) ver Identificación de intervalos por medio de la inversión como método rápido de
clasificación en las categorías mencionadas para cada intervalo.
Ejemplos:
Distanci
Distancia
a (Tonos
Intervalo (Tonos y Ejemplo Intervalo Ejemplo
y
Semitonos)
Semiton
os
)
Tercera
Tercera
1 + 1/2 aumentad 2+
menor
a 1/2
Cuarta
Cuarta justa 2 + 1/2 aumentad 3
a
Quinta Quinta
3 3+
disminuida justa
1/2
Quinta Sexta
4 3+
aumentada disminuida
1/2
Sexta Sexta
4 4+
menor mayor
1/2
Sexta Séptima
5 4+
aumentada disminuida
1/2
Séptima 5 Séptima
5+
menor mayor
1/2
76
Inversión de los intervalos
Invertir un intervalo consiste en subir una octava la nota inferior del intervalo.
Se transforma
Un intervalo de:
en:
2ª 7ª
3ª 6ª
4ª 5ª
5ª 4ª
6ª 3ª
7ª 2ª
Vale aclarar que los intervalos justos al invertirse permanecen justos (Ej.: una 4ª Justa
al invertirse se convierte en una 5ª Justa).
77
Ejemplos:
Si conocemos los intervalos que resultan luego de invertir una 6ta. o 7ma., podemos
identificar a dichos intervalos con mayor seguridad y rapidez.
En el ejemplo siguiente, en vez de calcular los tonos y semitonos del intervalo de sexta
entre fa#-re#, podemos invertir el intervalo e identificar la tercera que resulta. Siendo ésta
una tercera menor podemos concluir que la sexta es mayor.
78
De igual forma el intervalo mi-re♭, al invertirlo se convierte en una segunda aumentada, lo
que indica que es una séptima disminuida20.
Cabe acotar que los intervalos armónicos se miden o se cuentan a partir de la nota más
grave, al igual que los intervalos melódicos.
También los intervalos pueden ser diatónicos (intervalo existente entre dos notas musicales
de distinto nombre- Ej.: Do – Re) y cromáticos (intervalo que se genera entre dos notas del
mismo nombre, la cual se altera una de las notas – Ej.: Do – Do#)
E – Escala
20
Para mayores referencias consultar la bibliografía indicada. Se aconseja realizar práctica intensiva reconociendo
dichos intervalos de manera “auditiva-visual”, situarlos en el instrumento, cantarlos (entonarlos con la voz), transcribirlos
al pentagrama, clasificarlos, etc.
79
musical, tiene por base una escala de siete sonidos, que se suceden por grados conjuntos
formando lo que llamamos escalas (ascendentes y/o descendentes).
Damos el nombre de grados a cada una de sus notas. Cada grado tiene su nombre,
aunque también acostumbramos identificarlos usando números romanos.
Con las siete notas naturales, podemos construir por lo menos 7 escalas diferentes. Dos
ejemplos:
80
Cada una de estas escalas tiene un orden de tonos y semitonos que la caracteriza. La
primera de ellas recibe el nombre de escala mayor y es la escala de Do Mayor, la segunda
es el III modo gregoriano o modo frigio y es la escala de Mi menor. Estos nombres
identifican la estructura específica de cada escala.
Podemos construir una escala comenzando en cualquier nota usando alteraciones para
mantener el orden de tonos y semitonos. Por ejemplo, para construir una escala mayor
sobre la nota re, debemos alterar las notas fa y do:
Decimos que esta escala es la escala de Re mayor. Mayor por su estructura, Re por ser la
nota sobre la que se construye.
Escalas relativas
Las escalas de do mayor y la menor natural tienen las mismas notas. Señalamos que son
escalas relativas. Do es relativo mayor de la y la es relativo menor de Do.
Para averiguar el relativo menor de una escala mayor basta con buscar su VI grado. Por
ejemplo, el relativo menor de Fa mayor es su VI grado, re menor.
En el caso de los relativos mayores, buscamos el III grado. Por ejemplo, el relativo mayor
de do menor es su III grado, Mi♭ mayor.
Las escalas pentatónicas son escalas de cinco sonidos (del griego pente: cinco). La
construcción de la escala está dada por intervalos: Tonos (2da Mayor) y 3ras menores.
Estas escalas han sido muy utilizadas en la música folklórica de diferentes países.
81
A pesar de que cualquier escala de cinco sonidos podría llamarse pentatónica, las formas
más comunes son las siguientes: (pentatónica mayor y pentatónica menor
respectivamente).
Nombre Estructura
Pentatónica Mayor
Pentatónica menor
82
Modo
En nuestro sistema tonal, distinguimos el Modo Mayor y el Modo menor como los más
usuales. La diferencia entre las escalas Mayor y menor reside en la distribución de tonos
y semitonos a partir de una nota dada, aclarando que por ejemplo un modo Mayor y/o menor
se define por la tercera de la escala en relación a la tónica (si tiene tercera Mayor – do / mi
es Mayor, y la tercera menor do – mi♭ es modo menor) también hay que aclarar que esto es
válido para el Modo Mayor y el menor únicamente.
Además, hay otras escalas modales que se pueden construir en cualquier tonalidad, entre
ellos los modos gregorianos.
El canto gregoriano fue establecido como la música litúrgica de la Iglesia Católica por el
Papa San Gregorio I (c.540–604). Se les llama modos gregorianos a las escalas o modos
utilizados en esta música de carácter monofónico. Los modos gregorianos estuvieron en uso
durante la Edad Media y el Renacimiento. Durante el Renacimiento se fueron transformando
poco a poco en nuestras escalas mayores y menores. El número de modos varía de acuerdo
a la época y el tratadista, pero se pueden indicar por lo menos 7 modos gregorianos.
Los modos gregorianos tenían una finalis, nota sobre la cual la melodía terminaba y
encontraba reposo. Su función es similar a la de la tónica en las escalas mayores y menores
(sistema tonal). Además, tenían una dominante o repercusio. La dominante era una nota
que la melodía enfatizaba, por su recurrencia.
Luego del auge de la tonalidad, cuyo uso se estandariza entre el S. XVII (barroco) y el S.
XVIII (clasicismo), los modos distintos del Jónico y Eólico (que conforman la base del modo
83
mayor y menor moderno) son prácticamente dejados en desuso por las tendencias
compositivas de la época. Desde mediados del romanticismo, han vuelto a utilizarse tanto
en la música académica y popular. En la actualidad se utilizan los modos gregorianos
partiendo de cualquier tónica.
Cabe aclarar que los modos gregorianos son escalas independientes en sí mismas; no son
parte de otra Escala Mayor. Por ejemplo: cuando decimos que un modo dórico de Re, es II
grado de Do M, es para entender su estructura interválica21, pero no es parte de la tonalidad
de Do. La terminología musical correcta es: re menor Dórico.
21
Si con las notas que conforman la escala de do mayor, subimos por grado conjunto de Re a Re, obtenemos el modo
dórico de Re. Y así sucesivamente, con cada grado y modo.
84
Nombre del
Modalidad Estructura Característica
Modo
VII grado
Mixolidio Mayor
descendido
Escala menor
Eólico menor antigua. Relativo
menor
II grado descendido
Locrio s- dism
V grado descendido
De la observación de la antedicha tabla, cabe acotar que los modos dórico y frigio, con el
tercer grado menor, producen una tríada22 de tónica menor, por eso se los considera
modos con una sonoridad asociada al modo menor (eólico). Así mismo, los modos
lidio y mixolidio, con el tercer grado mayor, son asociados a la escala mayor por la
22
Ver Lenguaje Armónico
85
misma razón (tríada de tónica mayor). El modo locrio es de uso menos frecuente, y es
de especial consideración por tener la tríada de tónica conformada por un acorde disminuido.
Ejemplos:
86
Música original de la película Piratas del Caribe. Re menor eólico
F- La tonalidad
La tonalidad, entendida más específicamente como tonalidad, junto con los acordes y las
escalas asociadas, en torno a la cual giran las frases y progresiones musicales.
Los conceptos de tonalidad y de escala diatónica mayor o menor expresan ambos el mismo
conjunto de sonidos. La leve diferencia es que el concepto de escala diatónica se refiere al
movimiento conjunto (ascendente o descendente) dentro de estas notas, mientras que en la
tonalidad (de una obra) se refiere a las notas en sí que las forman junto a sus relaciones,
no importa el orden de presentación, pueden presentarse por movimiento conjunto o disjunto,
lo cual obedece a los designios del compositor.
Cuando construimos una obra usando una escala mayor o menor, la tónica de esta escala
se convierte en el centro tonal. La pieza encuentra su reposo o descanso en esta nota.
Decimos entonces, que estamos en la tonalidad relacionada a esta escala. Por ejemplo, si
la escala fuera la de re mayor decimos que estamos en la tonalidad de re mayor.
87
En las obras musicales escritas en los períodos Barroco, Clásico y Romántico cuando
hablamos de la tonalidad de una obra, queremos decir que ésta es la tonalidad principal.
Sin embargo, es habitual que se produzcan cambios de centros tonales distintos de la
tonalidad original – Tonicalizaciones y Modulaciones - en el devenir de la obra musical.
Armadura de clave
Tonalidad: Re Mayor
Tonalidad: La Mayor
88
Reconocimiento de tonalidades
Para determinar la tonalidad de una obra musical, es preciso tener en cuenta la cantidad de
alteraciones que posee la armadura de clave. Para ello, previamente debemos determinar
cuál es el orden en que aparecen los sostenidos (#) y los bemoles (♭).
Una manera de internalizar el reconocimiento de tonalidades, es por medio del orden de los
tetracordios. El Tetracordio, es cada una de las partes en que se divide una escala y consta
de 4 sonidos. En la Escala Mayor, estos 4 sonidos están dispuestos en 2 tonos y 1
semitono diatónico.
89
Ej.: 1) Orden de los # sostenidos
y así sucesivamente.
Do Mayor
Fa Mayor
Si b Mayor
y así sucesivamente.
90
Procediendo de esta manera hasta completar todas las escalas y sus respectivas
armaduras de clave, llegamos a lo que se conoce como círculo de quintas, el cual, si
observamos en el sentido de las agujas del reloj, surgen los #, y si la observación es en
sentido contrario, surgen los bemoles.
91
Ej.: Tonalidad: La Mayor (3 # en la armadura de clave)
En el orden de los bemoles, la tonalidad Mayor será la indicada por el penúltimo bemol,
o su relativa menor descendiendo una 3ª menor.
92
Grados de la escala
Las 7 notas o sonidos de la escala diatónica se llaman grados de la escala, se las indica
con números romanos, y se las designa con los siguientes nombres:
La constitución de las mismas está dada por dos modalidades de distribución de tonos y
semitonos de las siete notas diatónicas (tomadas del modo eólico, para el modo menor, y el
jónico, para el mayor). A continuación, se describe constitución de la Escala Mayor y las
Escalas menores con sus variantes: antigua o natural, armónica y melódica.
Escala Mayor
La escala mayor tiene 7 notas. Todas están separadas por un tono con excepción de los
grados III-IV y VII-I (VIII), donde encontramos los semitonos diatónicos:
Ej.: Do Mayor
93
Escala menor
Al igual que la escala mayor, la escala menor tiene 7 notas. Sin embargo, existen tres
variedades: menor natural, menor armónica y menor melódica. La diferencia entre estos
tres tipos de escala es la alteración de los grados VI y VII.
➢ Escala menor natural o antigua: todas las notas aparecen con las mismas
alteraciones de su relativo mayor. De ahí el nombre de natural. En la escala menor natural
los semitonos diatónicos se encuentran entre los grados II-III y V-VI.
➢ Escala menor armónica: Es muy común encontrar el VII grado de una escala
menor alterado ascendentemente, dicha escala se denomina escala menor armónica.
El nombre se debe a que una de las razones para la alteración del VII grado es de índole
armónica. Alterar esta nota permite la formación del acorde de dominante o 7ma. de
dominante sobre el V grado de la escala. Los semitonos diatónicos se hallan entre los
grados II y III; V y VI; y VII y VIII. La característica de esta escala es que entre el VI y el
VII grado se produce un intervalo de 2ª Aumentada (1 tono y ½ de distancia).
94
➢ Escala menor melódica: Además de alterar el VII grado, podemos también
alterar el VI grado de manera ascendente. Esta escala recibe el nombre de escala menor
melódica. El propósito principal de esta alteración es facilitar el movimiento melódico del
VI al VII grado, evitando la 2da. aumentada que se forma en la escala menor armónica. Por
esta razón se le da el nombre de melódica y se destaca ya que cuando asciende la ubicación
de los tonos y semitonos es distinta de cuando desciende.
23
Al descender, en la escala menor melódica los tonos y semitonos se ubican de la misma manera que en la escala menor
natural.
95
Ejemplos: Escalas Mayores y menores
Escala Mayor (Aria Non Piú Andrai / Las bodas de Fígaro – W. A. Mozart)
96
Escala Menor Melódica (Bourée /Jethro Tull basado en el quinto movimiento de la Suite
en mi menor para laud -J.S. Bach.)
97
Actividades
98
Ejercicio a)
Ejercicio b)
Ejercicio c)
Ejercicio d)
Ejercicio e)
Ejercicio f)
99
Ejercicio 2: Reconocimiento de tonalidades
100
Ejercicio 4: Transporte
Transportar las frases melódicas del ejercicio anterior (Ejercicio Nº 3), a las tonalidades
cuyas armaduras de claves se detallan a continuación:
a) b) c) d)
101
3. LENGUAJE ARMÓNICO
Comentarios iniciales
Introducción
En rigor a la verdad, a ningún elemento musical se lo puede considerar como una entidad
solitaria, si bien para el estudio y comprensión de cada uno de dichos elementos, a los
mismos se los toma como entes individuales, todos se relacionan entre sí de una manera u
otra, y todos se necesitan.
Schöenberg define a las consonancias como las relaciones más cercanas y sencillas con
el sonido fundamental que resultan de los primeros armónicos, y a la disonancia como las
relaciones más alejadas y complejas.
También podríamos acotar que un intervalo consonante suena estable y completo, y uno
disonante suena inestable y pide una resolución en un intervalo consonante. Por supuesto
que estas cualidades son relativas pero a pesar de que a través de la historia el concepto de
consonancia y disonancia ha variado podemos realizar una clasificación general de las
mismas:
CONSONANTES24 DISONANTES25
Unísono Segundas mayores y menores
Terceras mayores y Séptimas mayores y menores
menores Cuarta aumentada
Cuarta justa Quinta disminuida
Quintas justas Novenas mayores y menores
Sextas mayores y menores Intervalos aumentados y
Octavas justas disminuidos
24
Las terceras (especialmente la menor), y sextas mayores y menores se suelen apartar de los intervalos perfectos, y
se les llama consonancias imperfectas.
25
La música sin intervalos disonantes es carente de interés, ya que la cualidad esencial de las disonancias es su sentido
de movimiento y no su nivel de desagrado al oído.
103
A- Acorde
La serie de los armónicos es un fenómeno físico que explica, entre otras cosas la
diferenciación tímbrica de los instrumentos. Cuando un cuerpo vibra, no captamos una única
frecuencia, sino que en realidad percibimos la resultante -denominada fundamental- de la
superposición de múltiples frecuencias, llamadas armónicos o parciales. Existe una relación
interválica, medida de forma exacta en Hz26 o cents27.
26
Hz: hercios. cantidad de ciclos por segundo de una onda = frecuencia.
27
Cent: en acústica musical, es la unidad mínima de medida interválica. El sistema de temperamento igual divide a la
octava en doce partes iguales de 100 cents cada una.
104
El orden de los armónicos tomando como base la nota do es el siguiente:
Se puede observar como a partir de la serie de armónicos se originan los acordes, o tríadas,
en el sistema tonal. Si el primer armónico es la nota fundamental, el tercero representa
la nota Sol, la quinta (desde Do, la fundamental). Los acordes de séptima se afinan respecto
del armónico siete (séptima menor desde el Do fundamental) y los de novena a partir del
armónico nueve28.
28
La intensidad relativa de los armónicos o parciales sobre una fundamental contribuye a nuestra percepción del timbre y
de la individualidad instrumental, a través de la distribución de dichas intensidades relativas, que generan una forma de
onda particular a cada fuente sonora.
105
2) Tríada o Acorde menor: dado por una tercera menor comenzando desde la
fundamental y una quinta justa.
4) Tríada o Acorde aumentado: formado por una tercera mayor con respecto a la
fundamental y una quinta aumentada.
106
El ejemplo siguiente nos indica distintos tipos de Acordes o tríadas29.
29
Las triadas o acordes mayores y menores se consideran perfectos por tener siempre una quinta justa o perfecta. Las
triadas o acordes disminuidos y aumentados reciben su nombre por el tipo de quinta que comprende su estructura.
107
Triada Tercera Quinta Ejemplos
108
También podemos identificar las tríadas a partir de las dos terceras que forman el acorde.
Primera Segunda
Triada Ejemplos
3ra. 3ra.
109
Estado y posición de las acordes tríadas
El estado de un acorde lo determina el bajo o la nota más grave del mismo, y la posición
(melódica) la nota más aguda. El estado de un acorde será tratado con mayor detenimiento
a posteriori (inversión de los acordes); limitándonos en este apartado a tratar la posición del
acorde.
Un acorde está en primera inversión cuando su tercera es la nota más grave. Está en
segunda inversión cuando su quinta es la nota más grave. Esto da como resultado la
aparición de intervalos de cuarta y de sexta.
110
En el siguiente ejemplo podemos distinguir las distintas inversiones de las tríadas.
Acotaciones complementarias
Los acordes invertidos no se utilizan de un modo casual, por lo que el valerse de ellos
puede ser premeditado. Una buena razón - quizás la principal- para usar las inversiones de
los Acordes, es la posibilidad que estas nos ofrecen para conferirle mayor sentido melódico
a la línea del bajo (recordemos que en una melodía hay más grados conjuntos que saltos).
30
Los números entre paréntesis son los cifrados correspondientes. Por ejemplo, si nos encontramos un Acorde con su 5ª
en el bajo, supongamos que sea el I grado de una escala, se cifrará de la siguiente manera: I 6/4.
111
Observemos el siguiente ejemplo:
lo cual dificultaría realizar una línea melódica continua para el bajo, si todos los acordes
se encuentran en estado fundamental.
Por otra parte, un acorde invertido posee una sonoridad más ligera, menos densa y
menos homogénea que la misma tríada en estado fundamental, por lo tanto es estimable
como elemento de variedad.
112
Tríadas y acordes en las escalas: mayor y menores
De acuerdo a la constitución de las distintas escalas, serán los tipos de acordes o tríadas
que se formen sobre los distintos grados de las mismas.
A continuación, se puede ver las tríadas o acordes que podemos construir a partir de las
notas de una escala mayor, en este caso la escala de Re Mayor:
A partir de aquí podemos decir que en todas las escalas mayores las tríadas o acordes
que se forman en los grados son:
Debido a los tres tipos de escalas menores: natural o antigua, armónica y melódica,
tenemos una mayor variedad de acordes o tríadas en estas escalas.
En el ejemplo siguiente podemos observar los acordes que se forman a partir de las notas
de una escala menor armónica, en este caso mi menor armónica:
113
De esta manera podemos afirmar que, en las escalas menores armónicas, los acordes o
tríadas que se forman en los grados son:
En la siguiente tabla se indican los distintos tipos de acordes o triadas que encontramos
en los grados de las escalas mayor y menor.
En la sucesión de uno a otro, los acordes tienden al movimiento o al reposo, que deriva
de la jerarquización existente entre las notas de la escala (o bien, la polaridad que adquiere
la tónica como centro tonal)
114
El oído percibe lo transitivo y lo conclusivo que emerge de los enlaces de acordes,
pudiéndose individualizar tres funciones armónicas bien diferenciadas. Las funciones
tonales, en donde todos los acordes funcionan como centro tonal (tónica), como tensión
existente hacia ese centro (dominante), o como alejamiento distendido respecto de él
(subdominante).
El acorde del V grado que cumple función de dominante, ejerce una importante fuerza de
transición que obliga a ubicar a otro acorde sucediéndolo; generalmente un acorde de
función tónica, como el I grado; el cual es percibido como punto final armónico y se revela
como el único acorde (I grado) totalmente estático dentro de la tonalidad.
En el cuadro siguiente observamos la sensación auditiva que, por lo general, producen las
distintas funciones tonales (tónica, subdominante y dominante).
115
El acorde de séptima de dominante
Para reforzar el carácter tenso del acorde dominante, y acentuar la diferencia entre
tensión y reposo, se agrega al acorde dominante una tercera superpuesta a la 5ª del
acorde, y dicho sonido forma una 7ª con la fundamental.
Las inversiones del acorde de séptima de dominante, es similar a las inversiones de los
otros acordes, la diferencia radica que al tener una nota más, produce otra inversión aparte
de la primera y segunda, llamada tercera inversión, donde la séptima del acorde se
encuentra en el bajo. Respecto a su cifrado los acordes de séptima o cuatríadas se indican
de la siguiente manera:
116
La séptima del acorde tiende a descender cuando se enlaza con otro acorde. Además, si
se mantiene en una misma voz en el acorde consecutivo desciende a posteriori. El cifrado
dado para el acorde de séptima de dominante es válido para todos los acordes de 7ª
(Acordes cuatríadas)
La sensible tonal es el séptimo grado de la escala, o bien la tercera del acorde V. Este sonido
se resuelve en las cadencias ascendiendo hacia el primer grado de la escala, o bien, la
fundamental del I.
B - Tipos de movimientos
Cuando en dos voces determinadas las notas se desplazan hacia otras dos notas,
considerando el intervalo de una voz respecto de la otra, se generan movimientos, los
cuales pueden clasificarse en:
117
2) Movimiento Directo: ambas voces se mueven en la misma dirección; si las dos voces
permanecen separadas por la misma distancia, entonces marchan en movimiento
paralelo:
Enlace de acordes31
Ejemplo:
118
Conducción de voces.
Reglas prácticas para realizar enlace de acordes:
Para Acordes en estado fundamental, tener en cuenta las siguientes recomendaciones (de
uso habitual):
● Si dos acordes tienen una o más notas en común, por lo general esas notas
comunes se repiten en la misma voz, y la voz o voces restantes, se mueven a las notas
más cercanas del segundo acorde.
● Si los dos acordes no tienen notas en común, las tres voces superiores
generalmente se mueven en dirección opuesta al movimiento del bajo, tendiendo hacia
las posiciones disponibles más cercanas, con algunas excepciones, por ejemplo, la
sucesión V-VI.
31
Enlazar acordes significa, también, tratar de que las voces en común entre los acordes se mantengan, y las que no
lo son, se muevan con sentido melódico (o sea que se dirijan a la nota más próxima del acorde siguiente).
119
Ejemplo de enlace y armonización a 4 voces32 (soprano-contralto; tenor-bajo)
En el ejemplo anterior si analizamos los dos primeros acordes observamos que ambos (I y
IV grado), poseen la nota re como nota común, y ésta se mantiene en la misma voz (no
se mueve), y las otras notas del primer acorde (I grado), se dirigen a la nota más cercana
del otro acorde (IV grado).
Tengamos en cuenta que, en este caso, la voz de bajo está establecida de antemano, cabe
observar que esta conducción de voces sugerida es una tendencia generalizada y puede,
a veces, (dependiendo del tipo de enlace) llegar a no cumplirse.
Así como analizamos el enlace entre los dos primeros acordes, podemos realizar lo
mismo con el resto de los acordes, es decir el segundo acorde con el tercero y así
sucesivamente.
32
Es destacable observar el comportamiento de las funciones tonales en el fragmento de música. El primer acorde (I
grado), es el punto de partida; en el segundo acorde (IV grado) se percibe una semitensión dada por la función de
subdominante, luego se conduce hacia el tercer acorde (I grado), el descanso – función de tónica-; de aquí se dirige
hacia el cuarto acorde (V grado), donde la percepción auditiva es de tensión – función dominante-; para finalmente
dirigirse al quinto acorde (I grado) que marca el reposo y distensión final –función tónica-.
120
E.j: Enlace y Armonización a 4 voces utilizando I, IV, V y V7.
Gran parte del estudio de la armonía tiene que ver con la realización de enlaces armónicos
a cuatro partes o voces.
Si bien el término voces no implica que todas las partes sean cantadas, se acuerda para
determinar a las antedichas cuatro partes, la convención de nombrarlas según las cuatro
voces del canto principales – soprano, contralto, tenor, bajo -; por lo tanto, se limita -en
una primera instancia - a realizar enlaces y armonizaciones, sin superar los límites de
registro de las voces humanas.
33
Estos límites pueden ser ligeramente sobrepasados, según el registro del cantante y si ello no provoca un
desequilibrio en la sonoridad del conjunto.
121
Acordes sobre otros grados de la escala mayor y menores (Acordes
Secundarios).
Los acordes formados por los grados I, IV, y V, denominados acordes principales cumplen,
al relacionarse entre sí, las funciones tonales de tónica, subdominante y dominante
respectivamente.
Aquellos acordes formados sobre los grados II, III, VI y VII; también pueden ser encuadrados
en el ámbito de las funciones tonales de tónica, subdominante y dominante; debido a ello
se los puede utilizar para enriquecer armónicamente una obra, ya sea como acordes
agregados a los básicos (I, IV, V, V7); o como reemplazo de alguno de ellos, ya que
poseen dos sonidos en común con aquellos.
Ej.: notas comunes entre acordes principales (I, IV, V) y secundarios (II, III, VI, VII)
122
En los siguientes cuadros, visualizamos la función de cada grado tanto en el modo mayor
como en el modo menor.
I IV V I IV (m34 – M) V (M – m)
III (Como
VI II dominante III (M) VI (M – d) VII (M – d)
del VI)
“En general, los acordes que cumplen la misma función tonal pueden intercambiarse y
sucederse entre sí”. Ej.: IV – II (Función Subdominante).
34
ABREVIATURAS: M (Mayor), m (menor), d (disminuido), A (Aumentado)
.
123
Ej.: Aplicación de los acordes secundarios
Al enlazar los Acordes, debemos ser cuidadosos en la conducción de las voces, los enlaces
deben realizarse con suavidad y las sucesiones de acordes en el tiempo o progresiones
armónicas, deben tener en cuenta algunas pautas de uso habitual.
a) I es libre.
b) II le sigue el V, a veces el IV o el VI, y con menor frecuencia el I o el III.
c) III le sigue el VI, a veces el IV, y con menor frecuencia el I, II, V o VII.
d) IV le sigue el V, a veces el I o II, y con menor frecuencia el III o el VI.
e) V le sigue el I, a veces el IV o VI (cadencia rota), con menor frecuencia el II o el
III.
f) VI le sigue el II o V, a veces el III o el IV, y con menos frecuencia el I.
g) VII le sigue el I, a veces el III o VI, y con menor frecuencia el II, IV o V.
124
Ejemplo:
DO FA DO SOL DO FA SOL DO
C – Cadencias
Las cadencias son fórmulas armónicas convencionales utilizadas para una conclusión
provisoria o definitiva de un fragmento musical, las mismas marcan los puntos de
respiración de la música, establecen y/o confirman la tonalidad y dan coherencia a la
estructura formal.
125
Cadencias conclusivas, evitadas y semicadencias
➢ Cadencia Auténtica: reposo sobre el acorde de tónica (I) al que se llega desde
el acorde con función de dominante (V, V7), es decir sucesión de los acordes
V- I.
35
La sucesión de acordes V – IV y sus variantes habitualmente se la considera cadencia evitada.
126
d) Semicadencias: momentáneo reposo sobre un acorde que no es de Tónica.
127
Ejemplos de Cadencias en Obras:
128
4) Cadencia Semiauténtica: Bach, Coral núm 1, Aus meines Herzens Grunde
129
EJEMPLO DE ANÁLISIS
CADENCIAL 1
130
EJEMPLO DE ANÁLISIS
CADENCIAL 2
131
Sugerencias para el estudio de los enlaces de acordes y funciones
Armónicas (desde la audición y ejecución de los mismos).
Ante todo, cabe señalar que la capacidad y habilidad de la escucha funcional armónica,
demanda como todo entrenamiento auditivo, un tiempo de maduración, el cual es relativo en
cada individuo dependiendo de su experiencia previa y la dedicación a dicho estudio de
manera periódica.
2 – Nos referimos a armonía cuando existe un contexto, donde dos o más acordes
se relacionan en función del flujo reposo – tensión – reposo. Aquí hablamos de
funcionalidad armónica, donde los acordes se interrelacionan, dotándose de jerarquías
entre ellos, y estas jerarquías dependen de las fuerzas que alejan o retraen el flujo musical
de la sensación de reposo, que es la hegemonía de la tónica. Por lo tanto, el mayor grado
de tensión radica en la dominante.
Teniendo en cuenta estos conceptos, afrontaremos el estudio de la siguiente manera:
132
En una primera instancia se debe reconocer claramente cada una de las estructuras
(mayores, menores, aumentadas y disminuidas), siendo capaz de entonarlas (a manera de
arpegio) y ejecutarlas en el instrumento (como arpegios o de forma simultánea), tanto en sus
estados fundamentales como sus inversiones cada uno de ellos. Este es un estudio
aislado, nos referimos al acorde como estructura en sí.
133
● Es fundamental poder ejecutar de todas las formas posibles, ya sea en el instrumento
y entonando (a manera de arpegio), primero los enlaces básicos: I – V
– I; I – IV – I; y luego combinándolos: I – IV – V – I; I – V – IV – I. De esta manera
serán cada vez más familiares dichos enlaces. Luego iremos paulatinamente
agregando el resto de los acordes como parte de los enlaces, por ejemplo: (I – VI –
IV – V); (I – II – V – I); (I – III – VI – IV - II – V – I), etc.
134
Actividades
El conjunto de ejercitaciones dadas a continuación, deberán ser realizadas por los alumnos
durante su estudio. El alumno deberá reasegurar sus conocimientos y prácticas auditivas a
través de una práctica constante, regular y reflexiva, indagando en nuevas ejercitaciones y
resolverlas, así como desarrollar e internalizar la percepción gráfica – auditiva, para superar
los objetivos propuestos.
135
Ejercicio 1: Reconocimiento de tipos de acordes (Mayor, menor, disminuido, y
Aumentado).
136
Fragmento a)
Fragmento b)
Fragmento c)
Fragmento d)
Fragmento e)
Fragmento f)
137
Fragmento g)
Fragmento h)
138
Actividades Complementarias
a) I – IV - I b) I – V6 - I c) I – IV – V - I
d) V4/3 - I – IV - I e) IV - I - V - I f) I – IV - V7- I
j) I - V- VI k) I – II - V- I l) I – IV6 – V – VI – II – V4/3 - I
● Crear y/o improvisar melodías sobre los enlaces indicados en el cuadro anterior.
● Cante y ejecute en forma desplegada (sucesivamente), los acordes de tónica,
subdominante y dominante en diversas tonalidades.
● Invente ejercicios similares, analice diversas obras y/o fragmentos de diferentes géneros,
e indique donde encuentre, las funciones de tónica, subdominante y dominante.
● Armonice utilizando acordes reemplazantes (secundarios) en obras que originalmente
estén armonizadas con I, IV, V.
● Interprete en un instrumento armónico en variadas tonalidades y en Modo mayor y
menor, las diversas cadencias enumeradas en el eje temático “Lenguaje Armónico”
percibiendo la sensación auditiva de cada una de ellas.
● Perciba y analize cadencias en diversas obras de distintos autores y estilos musicales,
internalize su comprensión visual y auditiva. Aplique las cadencias a su ejercitación.
139
ÁREA TEMÁTICA:
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
Y A LA APRECIACIÓN MUSICAL36
(IAAM)
Introducción
Acceder a los mecanismos del análisis musical permite organizar la percepción propia
del que escucha y lo acerca a una mayor comprensión de los elementos que componen una obra
y a las interrelaciones que entre ellos se establezcan.
36
Redacción, compilación y edición: Clarisa Pedrotti, César de Medeiros y Vanina Aredes.
37
Marisa Restiffo, Cuadernillo Curso de Nivelación – Música, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de
Filosofía y Humanidades, Escuela de Artes, Depto. de Música, 2008, p. 151.
144
Nuestra propuesta para el acercamiento al análisis se apoya fundamentalmente en el desarrollo
de las capacidades de la percepción auditiva y la adquisición de herramientas mínimas de
decodificación dentro de un contexto sonoro determinado. En una segunda instancia, se busca
relacionar estos discursos sonoros con un contexto cultural. Así el registro de lo que se percibe
se organizará en base a aspectos musicales que responden a situaciones dentro de un contexto
específico de producción, esto es, históricamente situadas.
Objetivos generales
Evaluación
145
1. ASPECTOS DEL DISCURSO SONORO
La cuestión pasa por cuáles aspectos en una obra tienen relevancia estructural, es decir,
que sus cambios o permanencias nos permitan establecer niveles de organización formales de
una pieza: pasajes, secciones, movimientos, etc.
La metodología que emplearemos será comparativa: calificaremos los aspectos de una
sección en relación a otra y no como algo absoluto. Es decir: una melodía no tendrá "un registro
agudo", sino que tendrá "un registro más agudo que otra melodía cuyo registro es más grave",
un pasaje no tendrá "una densidad cronométrica alta" sino que tendrá "mayor densidad
cronométrica que otro pasaje” con el que lo estemos comparando.
Por otra parte, podremos describir las variables de cada aspecto en diferentes
dimensiones o escalas: desde fragmentos de una melodía, pasando por una melodía completa,
hasta un grupo de melodías. Por ello es necesario especificar qué escala estamos observando.
Por ejemplo: podríamos indicar que el inicio de una melodía tiene direccionalidad ascendente en
comparación con el inicio de otra que es descendente, pero si lo que estamos comparando no
son los inicios sino la frase o período en que estas se encuentran, podríamos encontrar que la
direccionalidad global de la frase de una y otra no difieren y ambas son ascendentes.
Se definen a continuación los diferentes aspectos del discurso y se indicarán qué variables
de cada uno emplearemos para comparar en los análisis que hagamos durante nuestro curso.
146
Como ejemplo propondremos el análisis de dos obras. Una de ellas, la Danza Húngara
N°13 de Johannes Brahms, será analizada aspecto por aspecto, mientras que la otra, “El organito
de la tarde” de Cátulo Castillo, se adjuntará al final en un solo escrito.
I) MELODIA:
B. Tipo de movimiento: si se mueve principalmente por pasos, por saltos o no hay una
predominancia.
C. Ámbito: el intervalo entre la nota más aguda y la más grave. Los ámbitos pueden ser
comparativamente más extensos, acotados o iguales.
E. Diversidad de motivos: comparamos cuán diversos son los motivos que conforman una
melodía. Como extremos tendremos melodías conformadas por una sucesión de motivos
idénticos o levemente variados y, por otro lado, melodías cuyos motivos serán todos
147
diversos entre sí.
EJEMPLO
00:00 A a
00:09 a'
00:20 a’’
00:34 B b
00:41 c
00:48 c’’
01:02 A’ a’’
01:31 a’’’
Al ser una composición orquestal y por las características de ésta en particular en cuanto a
movimiento de voces puede resultar complejo comparar Ámbito y Registro de las melodías.
Aún así, hay diferencias leves. El Ámbito de la melodía es menor en B que en A (una 9a contra
una 13na de extensión). El Registro es mayor en B y A’ que en A como producto de la
orquestación.
Al interior de las frases de B, el movimiento tiene menos saltos que en las frases de A.
148
Tanto A como B tienden a presentar direcciones melódicas ascendentes al inicio y descendentes
al final, pero en B ocurre en extensión más corta, a nivel de frase.
Para analizar la Variedad de frases melódicas es posible hacer una afirmación general: que tanto
A y A’ como B se apoyan en la variación como procedimiento compositivo y que los materiales
que exponen no son muchos. Cuáles son esos materiales y cuáles los criterios para definir si se
trata de unidades formales por cuenta propia y no variaciones nos dará diversidad de respuestas.
A los fines de esta ejemplificación diremos sólo que los materiales que utilizan –que en este
período histórico recibirán el nombre de motivos- son semejantes en número, por ello, la variedad
de frases no difiere significativamente. Esto no debe pretender observarse en las letras
asignadas al Nivel 2 del cuadro porque ocurre a una escala mucho más reducida.
II) RITMO
Un discurso sonoro musical está constituido por sonidos y silencios que se suceden en el tiempo.
Es muy importante entonces, para el análisis y comprensión musical entender las relaciones en
el tiempo de esa sucesión de sonidos.
Según María del Carmen Aguilar el ritmo “[e]s la relación de los intervalos de tiempo
generados entre los momentos de aparición de los sonidos. El estudio del ritmo da cuenta,
entonces, del aspecto temporal del fenómeno musical”38
149
Para comenzar a entender este aspecto en diferentes propuestas sonoras lo primero que
tendremos en cuenta será el fenómeno a nivel global, lo llamado Campos Rítmicos Perceptibles:
Conceptos a definir:
• Pulso
• Tempo
• Acentuaciones
Ritmo
Métrica
Variables a analizar:
· Tipo de rítmica
38
María del Carmen Aguilar, Aprender a escuchar música, Madrid: A. Machado Libros, 2002.
· Métrica: cambio de métrica, de pie, de subdivisión. Dentro de la Rítmica Métrica. En un nivel más
particular, consideramos las siguientes clasificaciones: Ritmos Binarios / Ternarios /
Cuaternarios / Compases simples / Compases compuestos.
150
· Densidad cronométrica: es la cantidad de estímulos o elementos por unidad de tiempo.
Tempo. La sección B inicia yuxtaponiendo –esto es, con un cambio no progresivo- un tempo más
elevado. En cuanto a variaciones del tempo al interior de las secciones del Nivel 1, las tres
poseen una disminución progresiva hacia el final, lo que llamamos rallentando del tempo. La
sección A posee más variaciones de tempo en su interior que las otras dos.
Comparar la Densidad cronométrica resulta más difícil porque la obra tiene cambios de
movimiento y podemos diferir sobre qué unidad de pulso tomamos como referencia. Aún así
podríamos afirmar que en las tres secciones no hay grandes diferencias en cuanto a la figuración
que adopta la melodía en relación al pulso, tomando sus densidades cronométricas como
semejantes. En cuanto al acompañamiento, la densidad es mayor en B que en A y su variación.
Entre estas últimas, es A’ la que tiene mayor densidad por la incorporación de la contramelodía
en cuerdas.
Fraseología. De A hacia B cambia la longitud de frases, que pasan de 5 a 4 motivos (frases del
2° nivel de A tienen 3+2 motivos, usando sólo dos células rítmicas en los motivos).
III) ARMONIA
La palabra "armonía" se utiliza de dos maneras diferentes: para hacer referencia a las
notas escogidas para formar un acorde y, en un sentido más amplio, para describir la sucesión,
enlace o yuxtaposición de los acordes a lo largo de una composición. En el sistema tonal, la
armonía forma parte de procesos de tensión y reposo.
Variables a comparar:
• Modo: mayor/menor
• Ritmo armónico
151
• En transiciones: Estabilidad/Inestabilidad.
IV) DINÁMICA
Este aspecto tiene en cuenta las intensidades y acentos a lo largo del discurso musical.
Variables a comparar
• Rango dinámico.
• Acentuación.
El Rango dinámico es mayor en B que en las dos secciones A. Entre estas dos últimas es más
difícil hablar de una diferencia notoria de rango dinámico.
La mayor intensidad se alcanza en B, en las secciones b y b’. Las menores intensidades están
en las cadencias de las secciones.
152
V) ESPACIALIDAD
Este aspecto hace referencia a la localización de las fuentes sonoras respecto del punto
de escucha, la distribución de las mismas y su movimiento en el espacio. Atiende también a las
características acústicas del espacio en el que la fuente genera el sonido.
VI) TEXTURA
Las fuentes sonoras, actuando solas o en grupos, pueden ser percibidas conformando
planos o capas, con diversas jerarquías entre sí. Analizar la textura de una obra musical es
atender la manera en que esas fuentes se relacionan en el espacio sonoro y en el tiempo: si los
planos aumentan o se reducen en cantidad, si se independizan entre sí o si alguno cobra mayor
presencia que otro. La textura es la resultante de la interacción de muchos aspectos -Timbre,
Ritmo, Dinámica, etc.- y no es exclusiva de una fuente sonora u orgánico en particular: es decir,
un violín puede realizar una textura polifónica y una orquesta una textura monódica.
153
1. Coincidencia rítmica:
● Isocronía/No isocronía.
Entre los planos que se escuchan ¿hay coincidencia rítmica? Es decir, ¿ejecutan todos a
la vez o alguno va por separado?
2. Dirección melódica:
● Única / Divergente
3. Relación jerárquica:
Igualdad: este principio nos da cuenta de voces que se mueven isocrónicamente (al mismo
tiempo) y que tienden a ser percibidas en bloque, sin poder decir que una desempeñe el papel
de "protagonista", más allá del hecho de que siempre al registro agudo lo percibimos más
claramente. Es lo que comúnmente se denomina “Homofonía”.
Subordinación: existe una línea que se tornará como "figura" y una o más líneas que serán el
"fondo", es decir que ese fondo sea de un elemento o más, estará subordinado a la línea que
denominamos "figura". Un ejemplo de ello es la conocida "melodía acompañada" o “melodía con
acompañamiento”.
Independencia: las diferentes voces poseen una autonomía tanto rítmica como melódica
individual, manteniendo una coherencia que le permite relacionarse entre sí. Es el caso de lo
que llamamos “textura contrapuntística".
Estas cuestiones arrojan diversas clasificaciones, cada una de ellas concebida desde distintos
puntos de vista. Como resultado, nos encontramos con una gran variedad de categorizaciones
texturales. Tradicionalmente las texturas se pueden clasificar en:
● Monofonía: interviene una sola línea perceptible. Una melodía, una línea rítmica, sonidos
singulares.
154
● Homofonía: es la textura que está formada por un conjunto de voces en diferentes alturas
que avanzan al mismo ritmo
Polifonía: varias voces emitidas simultáneamente, cada una más o menos independiente de la
otra. Ej: Quodlibet; Canon en la siguiente página.
155
156
Esta clasificación general resulta insuficiente. Intentando resolver las preguntas anteriormente
planteadas los teóricos establecen más categorías como: Melodía con Acompañamiento (dentro
de la Homofonía), Textura Antifonal, Contrapuntística, Homorrítimica, Acordal, Heterorítmica,
Doblamiento, Espejo, de Franjas sonoras, de Puntos, Polifonía Oblicua, Polifonía Vertical y
muchas más.
Si queremos analizar con mayor complejidad, afirmamos que A tiene textura de homofonía
con acompañamiento de timbal.
En A’ las cuerdas de registro medio suman una melodía. Ésta no desplaza del primer
plano a la expuesta inicialmente, la cual conserva su jerarquía textural por ya haberse escuchado
antes, por estar en un registro agudo, por tener mayor diversidad rítmica. Por ello consideramos
que la textura de melodía acompañada se mantiene en A’, con un acompañamiento ahora más
complejo, de mayor independencia de planos.
VII) TIMBRE
Algunos se refieren al timbre como el parámetro del sonido a través del cual podemos
diferenciar las diversas fuentes de producción sonora. Esta definición de timbre no alcanza para
profundizar sobre este aspecto. Pensar en el timbre implica vincular la conducta de sus aspectos:
amplitud, altura, aspecto temporal y otros como la forma de onda, ataque, contenido armónico y
afinación de los parciales. Entonces, podemos decir que el timbre no es un atributo en particular
perteneciente a un sonido, sino más bien es la resultante de la interacción de sus parámetros.
Los aspectos del discurso anteriormente mencionados son la base sobre la cual
construiremos los análisis de las piezas musicales.
157
Es importante aclarar que si bien para su conocimiento realizamos una discriminación de
cada uno de ellos, en el fenómeno musical y en nuestro análisis, para comprenderlos, nunca
debemos aislarlos como entidades independientes, sino considerarlos en la complejidad de su
interacción.
158
2. ANÁLISIS FORMAL
159
medida en que podamos relacionarlo con el “modelo”, cumple la misma función de
éste.
Por otra parte, cuando este retorno es periódico, vale decir que se da unidad de por medio
-no olvidemos que debe operarse un cambio primero- tendremos una proyección de dicho
criterio, a la cual llamamos recurrencia.
Funciones Formales
A los fines de la consideración funcional de una unidad formal, se definen las siguientes
funciones formales:
▪ Función introductoria: cumplen esta función las unidades formales que preceden
a otras, cuyas características son, en general, más estables y no provienen de otra
configuración anterior, sino que están solamente conectadas a la unidad formal que
les sigue, hacia la cual conducen. Pueden o no anticipar algún aspecto del material
sonoro de la unidad hacia la cual conducen. Las unidades formales con función
introductoria no son exclusivas de los inicios de las obras, pueden ubicarse en otros
lugares.
160
▪ Función conclusiva: cumplen esta función aquellas unidades formales que
aparecen al final de una forma sonora, a modo de cierre de la misma, y que
presentan autonomía propia con respecto a la unidad formal que la preced
ESQUEMA FORMAL
Y Cierre
Macro A B A’ C A’’
Cantidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 44 4 4
compases
Minuto 00:00 00:17 00:34 00:51 01:07 01:24 01:39 02:01 02:13 02:29
161
ASPECTOS DEL DISCURSO
MELODÍA
Ámbito: es mayor en B, siendo de un intervalo de 12na (una octava más una 5ta disminuida),
mientras que en A el intervalo entre la nota más aguda y más grave (señalados con círculo)
es de 10ma (una octava y una tercera mayor)
Fragmento de A
Fragmento de B
162
Fraseología. Figuración: A tiene comienzo anacrúsico, mientras que el
comienzo de B es tético. Los motivos en A son más breves que en B y este último presenta
mayor figuración que A.
Motivo de A
Motivo de B
RITMO
TIMBRE
Orquestación: en A la melodía está en primer lugar a cargo del piano, que busca
tímbricamente imitar el sonido del organito; luego es tomada por violines junto a
bandoneones. En B sobre todo está a cargo de los violines (doblada y amplificada por el
piano) y los bandoneones, el piano queda subordinado. Es característico de las secciones A
iniciar con el piano imitando al organito y no se aplica este efecto a otro momento de la pieza.
163
Articulación: en A prevalece el staccato, en B prevalece el legatto
DINÁMICA
Rango dinámico: es más amplio en A que en B, dado que en esta última sección prevalece
el mf, mientras que en A hay mayor variedad de matices dinámicos.
ARMONÍA
Tonalidad: A está en modo mayor (Do Mayor), B en modo menor (Do menor)
Ritmo armónico: tanto en A como en B los cambios armónicos ocurren por compás (con
excepción de las cadencias, donde ocurren tres cambios armónicos en un compás)
TEXTURA
164
3. ANÁLISIS Y APRECIACIÓN DEL ESTILO MUSICAL
Algunos de los ejemplos musicales que usaremos durante el curso son parte del
repertorio de música académica y se corresponden con los períodos en que tradicionalmente
se ha organizado la Historia de la Música Occidental.
En cada uno de los períodos encontraremos aspectos que son más relevantes que otros
a la hora de formalizar. No todos los aspectos inciden de la misma manera al momento del
análisis.
Este extenso período temporal estuvo dominado por la fuerte presencia de la Iglesia como
la principal institución en torno a lo cual giraba la vida de nobles y vasallos.
El repertorio musical principal que caracteriza el extenso período conocido como Edad
Media es el del canto gregoriano. Puede describirse como un canto monódico: a una sola voz,
aunque sea entonado por varias personas, todas cantan la misma línea melódica. Al ser música
vocal posee un texto, éste está en latín, la lengua oficial de la Iglesia cristiana. Su función principal
es servir de vehículo a la oración y se utiliza en los ámbitos religiosos: iglesias, parroquias,
conventos, monasterios, siendo entonado por sacerdotes, monjes y monjas. Su ritmo está dado
por la acentuación natural de las palabras, fluctuante en función del idioma, no hay
indicaciones de duración rítmica en la manera de anotar el canto gregoriano. Se encuadra dentro
del sistema modal donde las relaciones entre los sonidos no son de jerarquía, no hay tensiones
y distensiones como en el sistema tonal. La manera de anotar la música gregoriana se conoce
como notación cuadrada.
165
Ejemplo de notación cuadrada.
Para la musicalización de algunos de los textos se utiliza el tono salmódico: fórmula que
consiste en la recitación sobre una sola nota con leves desviaciones que señalan las inflexiones
gramaticales del texto. Generalmente esa nota de recitación se alcanza por un ascenso desde
una nota inicial. Los textos de los salmos que se utilizan diariamente en los oficios religiosos (en
el rezo de los monjes y monjas) se cantan usando tonos salmódicos.
Los cantos profanos expresan sentimientos humanos como el amor, el dolor, el enojo, la
alegría y se componían usando el idioma propio de cada lugar, así la mayoría de este repertorio
39
Profano: que no es sagrado ni tiene relación con las cosas sagradas.
www.wordreference.com/definición/profano
166
se escribía en francés, español, alemán. Generalmente utilizaban acompañamiento instrumental
(principalmente cuerda o percusión), lo que nos permite diferenciarlo de la música religiosa.
En el caso de las danzas es música sin texto y se utilizan instrumentos, es común percibir
el compás en el que se concibe la pieza.
Hasta aquí hemos hablado de música monódica, compuesta por una sola línea melódica.
Durante la Edad Media, más concretamente desde el siglo IX 40, comenzamos a encontrar los
primeros ejemplos de música polifónica: esto es, varias líneas melódicas distintas sonando al
mismo tiempo. Este tipo de música se conoce como polifonía primitiva cultivada durante un
período que se llamó Ars Antiqua. Fue en la Catedral de Notre Dame en París (Francia) donde se
desarrollaron sus géneros41 más representativos, llegando a su apogeo a finales del siglo XII y
principios del XIII. El primer género que aparece se conoce con el nombre de organum (plural:
organa), posiblemente derivado de su intención de imitar el sonido del órgano. Un organum es
una composición polifónica a 2, 3 ó 4 voces. La voz que se ubica en el registro más grave está
tomada prestada del repertorio gregoriano. Sus notas se escriben en valores de larga duración y
por encima de ella se crea una melodía muy melismática, ondulante. Es posible reconocer un
organum porque escuchamos una voz que se mueve ágilmente contra otra que se desplaza muy
lentamente, en valores largos. Los principales compositores de organum fueron dos integrantes
de la escuela de Notre Dame: Leonin (1135-1201) y su sucesor Perotin (ca. 1155-1230).
Otro de los géneros cultivados en el Ars Antiqua fue el conductus (plural: conducti). Un
conductus es una obra vocal con texto en latín a 2 ó 3 voces. Las voces se mueven de manera
isocrónica, esto es, con el mismo ritmo para todas. En sus orígenes los conducti se utilizaron para
40
De esa época datan los primeros tratados de polifonía en los que aparecen ejemplos de organum a dos
voces.
41
Género: agrupación de obras similares con respecto a uno o más criterios. Cada género utiliza distintos
criterios de agrupación (ej.: por procedimiento compositivo, por función) Bazán Claudio y otros, Pequeño
Collegiumcito ilustrado, material de Cátedra de Historia de la Música de Collegium, Córdoba, 1988.
167
conducir o acompañar los movimientos del sacerdote hacia el altar. Con el tiempo se alejaron de
su función dentro de la iglesia y se orientaron hacia temáticas profanas.
Hacia mediados del siglo XV comenzaron a notarse cambios importantes en Europa a nivel
cultural, social y político. El período comprendido entre 1460 y 1600 se conocerá como
Renacimiento porque durante este tiempo se intentó hacer “renacer” los ideales culturales y
filosóficos de la Antigüedad clásica (Grecia y Roma) en las artes, la filosofía y la ciencia.
168
temas que aborda están relacionados con sentimientos humanos, principalmente el amor. La
textura más utilizada es la homofónica, donde las voces se mueven llevando el mismo ritmo.
- también, como en la Edad Media, se cultivaron las danzas, las que, con frecuencia,
se agruparon en pares: una lenta (en tempo binario) con otra rápida (en tempo ternario). En este
caso no hay texto, se trata de composiciones instrumentales con uso de percusión muy marcado.
Es el período de la música europea que a grandes rasgos abarca los años entre 1600 y
1750. Se caracterizó principalmente por la utilización de una textura polarizada entre un bajo
continuo42 y una línea melódica para voz, dúctil y flexible. A esta combinación se la conoció como
recitativo y fue la textura utilizada por los primeros compositores del período como Monteverdi,
por ejemplo, y que dieron origen a un nuevo género: la ópera.
42
Bajo continuo (basso continuo): manera de anotar la estructura armónica de un acompañamiento cuando sólo el bajo
está anotado en el pentagrama, la realización de este acompañamiento es generalmente improvisada por el ejecutante del
instrumento armónico. “[...] se precisaban por lo menos dos intérpretes, uno que sostuviera la línea del bajo (fagot,
violoncello) y el otro que tocaba el acompañamiento de acordes (instrumentos de teclado, laúd, tiorba [...]” (Manfred
Bukofzer, La música en la época barroca, Madrid, Alianza Música, 1986, p. 41).
169
El recitativo, forma de decir cantando un texto por una sola voz con acompañamiento
instrumental, fue la manera privilegiada de composición que nació como fuerte oposición al
magnífico desarrollo que había alcanzado la polifonía en el Renacimiento.
Hacia mediados del barroco (barroco medio) nos encontramos con el género del Concerto
Grosso, composición para instrumentos de cuerda con bajo continuo y ocasionalmente algún
instrumento de viento de madera en el que se alternan secciones entre grupos de instrumentos.
Cuando el grupo de instrumentos es muy pequeño, 1 ó 2 instrumentos, hablamos de un Concerti
solista.
Un tipo especial es el aria da capo, de forma ternaria (A-B-A’), muy común en las óperas
de la primera mitad del siglo XVII.
170
Ej: Portada de la primera edición de L’Orfeo, de Claudio Monteverdi (Mantua, 1609)
Se destacan dos grandes campos del quehacer musical durante este período: la música
instrumental y la ópera.
171
- sinfonías, género central del Clasicismo. Son composiciones instrumentales para la
naciente orquesta compuesta por las cuatro familias: cuerdas, vientos de madera,
metales y percusión.
- Otro género destacado será el del Concierto para orquesta y un instrumento solista:
piano, violín, entre otros. Sonatas y sinfonías se compondrán siguiendo una manera
organizada de disponer los elementos musicales que se conoce en la historia como
forma sonata. Básicamente, en una forma sonata, los componentes del discurso
musical se presentan (exposición), se desarrollan (desarrollo) y luego se retoman,
ligeramente variados (reexposición). Esta forma de composición no significa para
nada una receta preestablecida, sino que alude a una manera de organizar los
componentes de un discurso temporal como el musical. El concierto tomará algunas
ideas y elementos de la forma sonata para su composición.
El sistema armónico en el que se compone el tonal, por lo que hallaremos polaridad entre
tónica y dominante y momentos de tensión seguidos por resolución y reposo. La ópera, otro de
los géneros destacados en el clasicismo, permite distinguir dos momentos claramente definidos:
recitativo y aria.
172
173
ROMANTICISMO (Europa, siglo XIX)
Los principales géneros que en este período se cultivaron están asociados a pequeños
públicos privados, a comunicar el sentimiento casi como una confidencia.
El lied alemán es básicamente una canción con piano, pero en este caso el instrumento no
funciona como mero acompañamiento, “[l]a parte de piano se elevó de ser simple
acompañamiento a copartícipe de la voz, con la cual compartía por igual la tarea de prestar apoyo,
ilustrar e identificar el significado de la poesía”43. Los lieder (plural de lied) se compusieron en
alemán utilizando poesía de reconocidos autores contemporáneos a los músicos.
El instrumento romántico por excelencia puede ser considerado el piano que para el siglo
XIX había transformado su mecanismo siendo capaz de producir un sonido pleno que cautivó a
los compositores a realizar sus obras para este medio.
43
Donald Jay Grout & Claude V. Palisca, Historia de la Música occidental, Tomo 2, Madrid: Alianza Editorial,
1993 (segunda reimpresión), p. 673.
44
Ídem, p. 686.
174
conciertos, alternando un instrumento solista (piano, violín, etc.) con la masa orquestal;
sinfonías, composiciones íntegramente instrumentales para orquesta.
Otro de los géneros cultivado por los románticos y que tuvo un importante desarrollo
durante el siglo XIX continuó siendo la ópera. Dos compositores se destacaron en este ámbito:
Wagner (1813-1883, alemán) y Verdi (1813-1901, italiano). Las óperas se van a caracterizar por
momentos de canto en estilo de recitativo y otros en estilo de aria. Los registros de los cantantes
se amplían así como la orquesta que acompaña se enriquece en sus posibilidades sonoras.
SIGLO XX
La complejidad de esos cambios es tal, que se hace casi imposible tratar cualquier tema
referente a lo musical, desde las categorías y conceptos tradicionales, provenientes de épocas
pasadas. Estas categorías ya no sirven, en muchos de los casos, para analizar todos los cambios
que operan en el arte musical.
Este período estuvo signado por dos grandes acontecimientos que estremecieron al
mundo, y que condicionaron directamente la producción musical: las Guerras Mundiales.
175
Durante el período de preguerras y entreguerras, la experimentación fue radical. A las obras
compuestas entre el ‘10 y el ’30, se las conoce como “nueva música” y su rasgo más importante,
fue el rechazo casi total a los principios de tonalidad, ritmo y forma. Entre el 30 y el 50, muchos
compositores buscaron cerrar la brecha entre la “vieja” y la “nueva” música, procurando una
síntesis de ambas.
Algunos de los compositores más destacados de este periodo son Stravinsky, Bela Bartók,
Olivier Messiaen, Claude Debussy, Arnold Schönberg, Antón Webern y Alban Berg.
Actualmente, no hay una corriente predominante, sino un crisol de alternativas, que van
desde la Música Austera de la mano de Oscar Bazán, a la música realizada por Brian
Ferneyhough conocida como “La Nueva Complejidad”, que propone una compleja interacción en
muchas capas, afectando todos los parámetros de la música.
176
177
INTERPRETACION INSTRUMENTAL
(AUDICIONES)
Obras para las audiciones de ingresantes a la
carrera de Interpretación Instrumental
Los siguientes programas han sido sugeridos por los profesores de cada especialidad para
esta prueba de nivel. Los incluimos aquí como ejemplos orientadores:
En siguiente página.
180
Autores Obras
A. Alabiev –
Variaciones “Ruiseñor”
H. Vieuxtemps
Concierto en La menor
J. S. Bach
Concierto en Mi Mayor (1º movimiento)
Concierto Nº 1
Concierto Nº 3
Ch. Beriot Concierto Nº 7 (1º movimiento)
Concierto Nº 9 (2º y 3º movimiento)
Variaciones en Re Menor
F. Veracini Sonata en Sol Menor
A. Vivaldi Sonatas Sol Mayor – Sol Menor
Concierto Nº 20
G. B. Viotti Concierto Nº 22
Concierto Nº 23 (2º y 3º movimientos)
G. Haendel Sonatas Nº 2, 3, 6
A. Dargomijskiy-
Variaciones
Ch. Beriot
D. Kabalevsky Concierto (1º movimiento)
A. Corelli Sonata en Sol Menor
Concierto Nº 19 (1º movimiento)
R. Kreutzer
Concierto Nº 13 (1º movimiento)
Concierto Nº 1 en Si Mayor
W. A. Mozart
Concierto “Adelaida”
P. Rode Concierto Nº 7
Concierto Nº 2 (1º movimiento)
L. Spohr Concierto Nº 9 (1º movimiento)
Concierto Nº 11 (1º movimiento)
181
3. Programa para los alumnos de viola
182
IEMU 2021
AUDIOPERCEPTIVA
Idea y elaboración
Prof. Livia Giraudo
Edición y compaginación
Prof. Vanina Aredes
DO MAYOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
LA MENOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
SOL MAYOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
MI MENOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
FA MAYOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
RE MENOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
SI♭ MAYOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
SOL MENOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
RE MAYOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
SI MENOR
ESCALA
ARPEGIO
MELOS N° 1
MELOS N° 2
MELODÍA N° 1
MELODÍA N° 2
PIE BINARIO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
PIE TERNARIO
13)
c’
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Departamento de Música
[email protected]
@sae.artes
@SaeArtesUNC