Apuntes Cine
Apuntes Cine
Apuntes Cine
0
1
CINE ESPAÑOL
Durante todo el fin del siglo XIX había habido en España exposiciones y presentaciones
de diferentes cinematógrafos pero es el 13 de mayo de 1896 cuando los Lumieres
presentan su cinematógrafo en Madrid. Se presentan 10 vistas por una peseta en tres
sesiones, es decir, un precio que no todos se podían permitir, la presentación fue
orientada a la aristocracia madrileña, ya que las primeras exposiciones se hacen con la
intención de vender la máquina no el espectáculo.
Tras esta primera presentación los hermanos Lumiere viajaron por las capitales de
provincia exponiendo el producto, también en zonas céntricas donde vivía la aristocracia
y la burguesía por los mismos motivos que en Madrid.
Estamos hablando de una sociedad polarizada en sus altos niveles que no refleja cómo
está realmente España a finales del XIX, la realidad es que es un país mayormente rural
con una población que generalmente es analfabeta y con muy pocas zonas
industrializadas ya que generalmente la industria e concentra en Barcelona.
Hay muy pocas ciudades grandes pero en ellas nos encontramos con una población en
la cual la mayor parte de las personas son subproletarios, es decir, no tienen un puesto
fijo ni un sueldo fijo.
Los tiempos de ocio en las ciudades van a ser fundamentalmente los periodos de feria y
algunas otras fiestas como por ejemplo el carnaval o la navidad aunque poco a poco
también nos encontramos celebraciones similares a las burguesas en asociaciones
proletarias (bailes).
En las ferias eran muy comunes los espectáculos populares de barraca, uno de estos
espectáculos será el cinematógrafo.
2
El espectáculo rey en este momento en España, en el que se juntan todo tipo de
personas y clases son los toros y siguiéndoles la zarzuela (espectáculo musical
propiamente español normalmente de tipo cómico). El teatro es otro espectáculo
importante, en este momento destacan las obras de Blasco Ibáñez.
Otros tipos de ocio muy comunes son las tabernas para las clases populares y los cafés
para las clases más altas, en estos último había una doble actividad, por el día eran casi
exclusivamente de uso masculino y en ellos se discutía sobre negocios, se leía la prensa,
etc. Por la noche ya acudían las mujeres y en ellos se organizaban pequeños conciertos,
teatros u otro tipo de espectáculos como por ejemplo la linterna mágica.
El cinematógrafo también se exhibe en los teatros aunque de manera más puntual, solo
en el caso de que hubiera una novedad relacionada como por ejemplo el cine en color
o la proyección simultánea de imagen y sonido.
Poco a poco la presencia del cinematógrafo se hace común en los teatros pero
complemento, después de la obra de teatro se realizaban otros pequeños espectáculos,
entre ellos la proyección de imágenes.
En Salamanca había un café bastante importante que tenía una sala anexa donde se
exhibían videos. Muy pronto, este nuevo espectáculo empieza a interesar también al
público popular que disfruta de él durante los periodos de feria en las barracas. En el
caso de Salamanca se celebran en la plaza de los Bandos por lo que ahora empezará a
convertirse en un espectáculo popular. En este primer momento lo llevan una serie de
empresarios itinerantes que se reparten las zonas, herederos de los Lumieres, Melies o
la casa Pate. Poco a poco las grabaciones pasan de ser escenas de la vida cotidiana de la
ciudad a contar una historia.
Las barracas eran lugares incómodos que no atraen a la burguesía y además, peligrosas
por la facilidad de que las películas, la madera o las lonas ardan. El cine no era un
espectáculo autónomo si no que se exhibía junto a otros. Es muy importante la figura
del explicador, persona que ejerce de narrador, contando la historia, explicando,
contando chistes además el público interactúa con él por lo que la proyección de
imágenes es solo una parte del espectáculo, hubo explicadores muy famosos, otra de
3
sus tareas era llamar la atención del público sobre la barraca con un organillo muy
ruidoso y en ocasiones imitaba acentos para parecer exótico sobre todo el francés ya
que había imágenes de otros lugares especialmente de Francia.
En la mayor parte del territorio español los primeros espectáculos eran itinerantes, esto
sigue siendo lo común salvo en aquellas ciudades más industrializadas donde hay mucha
población obrera, en estas se empiezan a crear barracas primero y luego edificios o
locales fijos en los que se desarrollaba el espectáculo cinematográfico y acompañado
por otros de variedades.
Durante los primeros años no hay legislación, hay un vacío legal para este tipo de
espectáculos hasta una orden ministerial de 1911 que exige que los proyectores estén
separados del resto de la sala en cabinas blindadas para proteger a los espectadores de
los frecuentes incendios. La segunda data del octubre de 1913 que exige la revisión
previa de todas las películas para su censura sí fuese necesario ya que desde el primer
momento se habla sobre los posibles problemas morales. Eran comunes las conocidas
como películas de mirones en las que no había desnudos pero si sugerencias. Es una ley
bastante relajada.
Pronto empiezan a llegar películas más largas que interesan a un público burgués sobre
todo de la casa nordisk cuyas películas tenían carácter naturalista y dramático y también
de las casas italianas donde se pone de moda la figura de la mujer fatal que interesan a
un público de un nivel social más alto. En este momento empiezan a construirse, para
ellos, edificaciones más cómodas. En 1910/1911 ya se está convirtiendo en un
espectáculo importante aunque no en todo el país, con ello empiezan a aparecer las
primeras revistas aunque todavía no hay ninguna que hable exclusivamente de cine
también de teatro o de deportes aunque con el tiempo surgirán revistas exclusivas como
por ejemplo “arte y cinematografía”.
CATALUÑA
4
Salida de la misa de 12 del pilar de Zaragoza de Eduardo Jimeno es una de estas primeras
grabaciones de las que hablábamos con imágenes propias de las ciudades.
FRUCTUOSO GELABERT
La gente va a reconocerse o a reconocer a sus conocidos. La primera grabación
considerada española de Fructuosos Gelabert, “Riña en un café”, no es la original la que
conservamos, es una grabación posterior de los años 50 grabada por el propio director
que copia la primera. En España y en general en todos los países quedan muy pocos
originales de los primeros momentos del cine, en cuanto la cinta se rayaba era
reutilizada, no queda más de un 10% en el mejor de los casos.
Fructuoso Gelabert nacido en 1874 en Barcelona, fue un pionero dentro del cine español
y es el directos de los que se puede considerar la primera película española con
argumento “Riña en un café” ya que hasta ese momento solo se habían filmado
fragmentos de tipo documental. Se interesa por la fotografía desde joven y empieza a
trabajar con los hermanos Napoleón, los dueños de un importante estudio de fotografía
en Barcelona. Empieza a asistir a las sesiones de cinematógrafo y a interesarse por las
imágenes en movimiento. En 1897 y utilizando una película que el mimo había hecho
hace la ya nombrada película. Al año siguiente lleva a cabo lo que se puede considerar
la primera película de animación española: “Choque de dos trasatlánticos”.
Esta película tiene cierto existo lo que le permite a Gelabert lanzarse a la producción
aunque su empresa no era de gran capital, otro productor era Chomon, era aragonés
pero trabajó con Melies y con Pathé y montó un taller de coloreado a mano de películas
y también para hacer los títulos de las películas, en Barcelona, vuelve a Francia y parece
ser el responsable del pintado con plantillas. En Barcelona se relaciona con un socio de
pate y con uno de los primeros exibidores, vuelve sobre 1906 a Francia, allí conoce a un
hombre que realiza fragmentos de zarzuelas: Ricardo de Baños.
SEGUNDO DE CHOMON
En cuanto a Segundo de Chomon, fue uno de los directores pioneros del cine mudo.
Director, técnico de iluminación y de fotografía, especialista en trucajes y revelado,
pionero del cine fantástico y del cine de animación, fue una de las personalidades más
relevantes de los primeros treinta años del cine y trabajó al lado de los directores
europeos más importantes de su tiempo como por ejemplo Pathé.
5
A partir de 1906 se van creando empresas ya de cierto peso aunque de escasa
capitalización y sin financiación no como había ocurrido en Francia. Tiene una doble
función, por un lado abastecer el mercado catalán (no dejan de abriste cine, en 1911 en
Barcelona hay 139 salas de cine) y por otro intentar salir a mercado internacional.
El tribunal de las aguas y el ciego de aldea son dos importantes películas de este
momento, ambas dirigidas por Joan Codina que se había iniciado con Gelabert.
En 1914 fue uno de los más destacados impulsores del trust distribuidor Catalonia Films,
cuya finalidad era defender los intereses de pequeñas productoras, como Films Cuesta,
Films Barcelona, Solà y Peña y Tibidabo Films. Para esta última dirigió también Codina
La herencia de la culpa (1914), película considerada durante muchos años como una
segunda versión de Amor que mata (1909), de Fructuós Gelabert.
En 1915 dirigió para la productora catalana Condal Films los melodramas Pacto de
lágrimas y Pasionaria, en los que la bailarina Tórtola Valencia dio su paso al mundo de la
interpretación cinematográfica. A continuación dirigió, en tres episodios, El signo de la
tribu (1915), una serie con bandoleros como protagonistas que es considerada el primer
serial de aventuras de la producción barcelonesa, género que gozó de un importante
desarrollo durante el segundo quinquenio de la década de 1910. Fue incorporado, más
tarde, al más célebre serial del momento, Barcelona y sus misterios o Los misterios de
Barcelona (1916), por su director Albert Marro, en el que se seguían los modelos
internacionales de las series francesas Mystères de Paris (1911) de Albert Capellani y la
francoamericana Les Mystères de New York o The Exploits of Elaine (1914- 1915), de
Louis Gasnier.
6
En 1917 abandonó temporalmente la dirección para dedicarse de nuevo a la distribución
de películas, entre las que se encontraban las producidas por la Boreal Films de Fructuós
Gelabert.
En 1906 nace Films Barcelona, hace bastantes documentales sobre Barcelona, estos
atraen al público catalán pero también es un género que se vende bien en Francia.
También hace películas de ficción, normalmente para el mercado externo pero en
ocasiones también para el interno.
Entra en crisis cuando termina la primera guerra mundial ya que es una industria poco
capitalizada que además se encuentra con el problema de que en España no se fabrica
película virgen, no se pueden realizar demasiadas copias. Durante este periodo (a partir
de 1906) el documental se reduce y la proporción de películas argumentales aumenta,
aun así hasta 191 los documentales siguen siendo el grueso ya que dejan beneficios, se
exportan bien y no cuestan demasiado dinero. De las 150 películas argumentales que se
estrenaron quedan un 14%, la mayor parte son comedias o fantásticas tipo Melies.
Los héroes del sitio de Zaragoza, data del año 1903 de Segundo de Chomón se trata de
una serie de representaciones de diferentes héroes nacionales como Agustina de
Aragón o el Tío Jorge, en la guerra de independencia española contra Francia.
Amor que mata, Gelabert del año 1908. Pensada para ser exportada por lo menos a
Inglaterra, tenía los subtítulos en inglés. Traveling invertido sirviéndose de un tranvía.
Un chico se enamora de la hija de sus patrones desde que eran niños, ella se marcha
durante unos años y cuando vuelve lo hace acompañada de su nuevo novio.
7
El cine de los 20 va a empezar a integrarse definitivamente en la cultura popular
española, una parte central del ocio.
Por una parte nos encontramos un aumento de la producción e interés por parte del
estado de que esto ocurra, primera intervención estatal, se publica un decreto que
obliga a que el 10% de las películas que se exhiban en España sean españolas, esto
ocurre con Primo de Ribera, en Portugal se obliga al 10% de metraje por lo que allí
aumentan los cortometrajes para llegar a esta medida.
Muchas veces se graban las zarzuelas, otro ejemplo sería la adaptación de novelas y
obras teatrales de éxito. También la aparición de títulos que tengan que ver con la
cultura popular.
8
El cine de esta época ideológicamente es conservador, más que por la censura por la
mentalidad de guionistas y productores, busca el costumbrismo más que la crítica social,
busca la aprobación de unas clases sociales que tienden a ser conservadoras.
Azorín en 1921 en uno de sus artículos comenta que en Madrid hay un proyecto para
construir el mayor palacio cinematográfico de Europa con capacidad para 3000 personas
que contaría también con un café y sala de baile, urbanísticamente en ese momento
tienden a construirse los cines y las salas de baile cerca. Frente a estas grandes salas nos
encontramos otras mucho más pequeñas con problemas para renovar películas. Las
diferencias se notan mucho no solo en la comodidad si no en la música, las películas de
la época muda suelen llevar una partitura. Antes del comienzo de una película y durante
el descanso es frecuente que haya números musicales o de música y danza, con estas
grandes diferencias entre estos locales, algunos no pueden interpretar la partitura y
algunos en los que ni siquiera llega la partitura por lo que se improvisaban con canciones
que el pueblo conociese y que pegasen con lo que se estaba viendo, lo que era
interesante era la relación con el público muy directa que durante los descansos pedían
canciones e interactuaban con ellos.
9
Intento de la representación de los acentos en los intertitulos. En Europa se intenta
reducir estos intertítulos sin embargo en el cine español son muy abundantes, a veces
largos y muy explicativos. Algo que caracteriza a muchas películas es que el intertitulo
es que nos avanza a acción no es explicativo (arcaizante). En cuanto al estilo tiene que
ver también con la escasa capitalización, habrá un abundante uso de exteriores y de
utilización de la luz natural, se generarán directos de fotografía muy experimentados en
la utilización de espacios y de luz natural. En estas fechas podemos hablar ya de un estilo
internacional de montaje que tiene a la transparencia con la suavidad del racor. Nos
vamos a encontrar por parte de algunos directores descuidos en cuanto a lo que es
común en el racor en ese momento, nos encontramos rodajes a toda prisa con escasos
metros de cinta, sin embargo hay otros directores como Florián Rey que son muy
cuidadosos con las formas.
El director que más películas hace (29) es José Buch trata todo tipo de argumentos
populares, no le presta demasiada atención al estilo. Primera película de “el abuelo”,
otras películas son “Pilar Guerra”, “el empecinado”…
Otro autor es Manuel Noriega (La casa de la Troya), hace 9 películas en tres años antes
de emigra a Méjico.
BENITO PEROJO
Benito Perojo hace un cine muy variado, realiza películas de todo tipo, considerado
como el director español más cosmopolita, respetado pero también criticado por
trabajar con extranjeros.
Se hacen unos intertítulos bastante literarios en los que se intentan imitar el habla la
vista del resultado anti teatral, dinámico…
10
Las frecuencias tomadas dentro de un interior pertenecían a escenarios reales. También
impacto mucho la frecuencia de la guerra de África. Aun así la película tiene ciertos
detalles muy hogareños.
Para la cuestión del honor se llevan una serie de estrategias. La película está construida
a través de varios paralelismos: paralelismo entre Malvaloca y la campana, se puede
fundir el honor. Hay una serie de paralelismos que convergen en el mismo sitio. La virgen
ha perdido un hijo como ella. Lo vemos en un primer plano en el que se arrodilla frente
a la virgen con el niño (con una especie de enfermedad). Toque costumbrista.
Utiliza travelling. No es una película complicada, pero si que es una película rica y
entretenida muy bien acogida por el publico y la crítica. Nos ayuda a ponernos en el
lugar de el público. Tiene que ver como cambia el mundo dramáticamente.
FLORIÁN REY
Florián Rey comenzó como actor con Buch y rápidamente entra en el mundo de la
dirección, conocido por ser muy exigente con los actores, busca temas populares.
Resalta lo realista con toques expresivo e irracionales. Rey se inspira para alguna de sus
escenas en Nosceratus. por lo que se introducen contenidos simbólicos como la sombra.
Se puede hablar de una industria que no tiene una estructura sólida. Son empresas poco
capitalizadas, pequeñas y provocadoras.
La película tiene grandes cualidades. No sabemos cómo fue la versión con sonido, con
diálogos, pero podemos decir que tuvo un reconocimiento critico importante, tanto en
España como fuera. A la iglesia no le gusto su reparto ni su tema, por cuestiones de
moralidad, ya que mostraban el tema de la prostitución.
Los temas principales son: la honra femenina, la emigración a las ciudades. Se nos
muestran estos asunto de una manera muy poética.
11
Contenido simbólico marcado: expresionista y realista.
Escenas impresionantes de carácter ebrio. Éxodo, un libro de
la biblia.
No es casualidad que el abuelo sea ciego, parece que vive en el pasado. De esta manera
Rey contrapone el pasado y el futuro, igual que con el avión (vanguardias) que hace
referencia a esa modernidad que está llegando.
También toca temas como en la esencia de los pueblos, haciendo referencia con el futro,
siempre trata de buscar tradiciones o canciones populares. Ya que perder esta esencia
inicial de los pueblos es algo que no se quiere. La contradicción entre lo que perdemos,
una capacidad de adaptar. Un equilibrio que Rey rompe más tarde con la “segunda
versión de la aldea maldita”, donde se plantea el abandono de los pueblos. Se hace un
elogio de la vida rural. Segunda versión ultraconservadora.
La película se puede dividir en dos: cuándo se va todo el mundo del pueblo y queda solo
Juan Castilla; y por otro lado cuando ya están Juan y su niño en la ciudad de Segovia.
La parte rural es la partida del éxodo y la parte urbana es la parte del melodrama
femenino con Acacia. La primer aparte tiene una tragedia colectiva que afecta a todo el
pueblo. La segunda parte es un drama familiar. Dos partes muy marcadas.
Se nos da mucha información narrativa por medios visuales, sin necesidad de medios
escritos, sino mediante acciones; aun así hay intertítulos o diálogos, a veces se
sustituyen por cartas.
12
Los personajes entran y salen de la escena dirigiéndose a cámara. Parece que vienen
hacia nosotros. En momentos de alta intensidad emocional. Trata las imágenes como si
fueran cámaras. Sustituir el dinamismo por una especie de cines de retablos. Jugando
con pocos detalles, con esa seriedad, repelencia lo pictóricos.
En las postrimerías de los años 20 del siglo pasado, mientras en otros territorios
cinematográficos como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia o la URSS se estaba
implantando el sonido y para la industria cinematográfica suponía un verdadero reto y
oportunidad nacionales, una España enmarcada en la dictadura de M. Primo de Rivera
se mantenía en un segundo plano más modesto y menos innovador con este arte que
ya contaba con más de 30 años de existencia.
En un momento de gran trascendencia consolidado por el surgimiento de las vanguardias en
Europa (expresionismo, fauvismo, surrealismo, futurismo, etc.), en España se proyecta esta
inquietud artística en diversos representantes autóctonos, especialmente en el ámbito de la
creación literaria disfrutando de una Edad de Plata de la literatura española situada a caballo
entre la Generación del 98 y la Generación del 27 preeminentemente. (4) (5). En boca de R.
Gubern: la asimetría entre una cultura de vanguardia muy vital en la literatura y las artes
plásticas, en contraste con el desierto cinematográfico español. (6)
En esta situación, al igual que sucedió en otros países, se puede encontrar opiniones en contra
como la de M. de Unamuno o la particular adaptación a sus casos específicos como sucedió con
Luis Buñuel y Salvador Dalí en el Surrealismo, José Val del Omar desde un punto de vista
científicoy experimental, utilizándola con un valor didáctico durante su labor en las Misiones
Pedagógicas, el célebre Ramón Gómez de la Serna como elemento de proyección de su
particular mundo literario, y siendo protagonista de uno de los primeros experimentos sonoros
en el cine nacional.
Ubicado en este entorno político y social, el arquitecto y director vasco Nemesio Sobrevila
realizará, su tercera obra cinematográfica, El Sexto sentido (1929). Para su ejecución se valdrá
de Armando Pou como operador de cámara, quien fallecería al año siguiente, justo antes de
incorporarse a los Estudios Paramount en Joinville, a las afueras de París (9), y de Eusebio
Fernández Ardavín, quien además de interpretar uno de los personajes principales del filme
(León), algunas fuentes lo consideran codirector de esta, suponiendo uno de sus primeros
trabajos de su carrera cinematográfica.
Según Sobrevila no es la cámara, científica y precisa, la que crea las discrepancias, sino la
interpretación humana, sesgada, la que condicionará hacia una u otra respuesta el
comportamiento de los personajes. Tan arbitraria llega a ser la capacidad de interpretación
humana que el viejo Kamus hace referencia al clásico In vino veritas, para sembrar aún más la
duda de la capacidad de discernimiento.
13
Como dice C.R. Zafón en su novela La sombra del viento: “Los libros son espejos del alma, cada
uno ve en ellos lo que quiere ver”. Esta cita sería perfectamente adaptable a cualquier campo
artístico: pintura, música y, por supuesto, cine. Y León sólo quería ver pena e insatisfacción en
el mundo. Continuando las referencias al cine soviético, puede continuarse con la escena en la
que la madre del niño secuestrado lanza un grito desgarrador a cámara, imagen con ciertas
referencias a una de las ancianas que llora en la escalera de Odessa (El acorazado Potemkin,
1925, de Serguéi Eisenstein).
Junto a la vanguardia del cine soviético que se acaba de tratar, siguiendo un orden temporal con
respecto al metraje, se da paso a las escenas campestres. Con unas referencias con el
Impresionismo francés, como sería la obra Une partie de campagne (Una salida al campo, 1936)
de Jean Renoir, la cual por fecha puede establecer una referencia inversa. Más allá de este
comentario apoyado meramente en ciertas similitudes estéticas, si es más clara la conexión con
La rueda (La roue, 1923) de A. Gance. La sucesión vertiginosa de imágenes provocadas por el
cinematógrafo en casa de Kamus, evoca al espectador la invitación de ahondar en la mente de
León. Escena que podría relacionarse, por supuesto, con el psicoanálisis freudiano tan en boga
en las primeras décadas del siglo XX.
Ni que decir tiene que, si se han citado las referencias al Impresionismo francés, sería una
lamentable ausencia no comentar la influencia de la estética expresionista a lo largo del filme.
Intensos claroscuros, estructuras abigarradas, juegos de sombras, etc. suscitarán a lo largo de la
película las partes más recónditas del alma humana. De estas escenas destaca la subida por las
escaleras de León al apartamento de Kamus, sobre las que se desliza una sombra alargada hasta
que finalmente se concreta en la figura del personaje. Con la intención de cerrar el apartado de
referencias vanguardistas no debería obviarse el surrealismo. Escenas como ese niño irascible
que responde dócilmente (adoptando una vestimenta de pequeño burgués) al toque de la
campana, encadenamientos libres de imágenes que aparecen contemporáneamente en Un
perro andaluz (1929), L. Buñuel y S. Dalí, o esa sensual escena de los pies de Carmen que tiene
su precedente en The Gay Shoe Clerk (1903), de Edison, y que más de treinta años después
utilizará Luis Buñuel en Viridiana (1961).
Una vez concluido este paso por las vanguardias, cabe centrarse en la crítica social que esconde
la película y que probablemente fuese una de las razones, más allá de la estrictamente
comercial, por la que el filme no se proyectase en su época. Para comentar esta tesis ha de
contextualizarse en la época y situación política de la España de 1929. En una España en los
últimos años de la dictadura de Primo de Rivera. Representando el poder estatal a través de
como la llamaría Unamuno: la matria. Esa madre encolerizada que va buscando a su hijo a golpe
de escoba y cuya máxima es: “La verdad soy yo”. Junto a esta interpretación, algo controvertida,
se podría señalar otras referencias relativas a la crítica social, como puede ser el rechazo al
14
puritanismo o incluso la dicotomía de los personajes, el pobre feliz y el rico triste, símbolo de la
eterna infelicidad humana. Este último no sólo representa esa faceta, sino que se viste de la
clásica metomentodo para mediar unilateralmente entre Carmen y Carlos y destruir su relación.
Además de lo mencionado son evidentes las figuras de la vieja usurera que engaña a Carmen
con la venta del anillo o el abordaje del machismo en la película, siendo en este punto donde se
hará especial énfasis. Las figuras masculinas, ya sea el profesor de baile que intenta abusar de
Carmen o su propio padre, son definidas como seres inmorales. De estos personajes, al que más
cruelmente tratará el autor es al padre, símbolo de la bajeza más mundana: bebedor,
manipulador y símbolo de la ineptitud en las labores del hogar (no creo que sea azarosa la
secuencia de la patata). Resulta más evidente, incluso, el trato del director de la compañía de
teatro a la joven artista, quien como se comentará más adelante, dicho acto no queda indemne.
Realmente la historia de la pareja no parece más que una mera excusa para encuadrar la tesis
que nos presentará el autor, un producto como él mismo reconocerá de retaguardia (10)
cinematográfica, en contraposición directa con los escritos y movimientos que surgían de otras
partes del continente.
En resumen, esta disyuntiva entre vanguardia y retaguardia presentes a lo largo de esta obra,
supone tanto ejercicios de metacine (17) como planteamientos sociales rompedores como
podría ser la definición de la tauromaquia como una fiesta bárbara. Además de un manejo del
tempo, vestuario y un sinfín de recursos narrativos eficacesque convierten al filme en una obra
imprescindible.
Tras esta película la carrera de Sobrevila pasaría por distintos altibajos: desde un funesto intento
para realizar La hija de Juan Simón (1935), escrita por él mismo y estrenada en teatro en 1929,
bajo la supervisión de L. Buñuel, quien lo definiría como un “auténtico loco” (18), y dejaría el
proyecto en manos del joven director J.L. Sáenz de Heredia, hasta el exilio obligatorio al que lo
avocaría la Guerra Civil. La última obra cinematográfica del arquitecto y director vasco será La
división perdida, realizada en París en 1938. Tras la cual emigrará a Argentina, donde
permanecerá gran parte de su vida, para retornar, una vez absuelto por el régimen franquista a
San Sebastián, donde vivirá hasta su muerte en 1968.
15
PILAR GUERRA
Una maestra que por un desengaño se traslada a la ciudad desde un pequeño pueblo de
Cantabria y para sobrevivir tiene que trabajar como modelo. Trata el tema del honor
femenino. Inicia la película con imágenes muy locales. Los títulos interrumpen
constantemente, muy abundantes. Data del año 1926 y fue dirigida por José Buchs.
Curito de la Cruz es un niño huérfano que se cría con las monjas. Muchos inter títulos en
un momento en el que en el resto de Europa se reduce su utilización. Típica la
introducción de imágenes documentales en la película como por ejemplo corridas o
capeas.
El célebre torero Carmona se retira de los ruedos después de muchos años en el oficio.
Su mujer y su única hija, Rocío, dan gracias porque se acaben las preocupaciones propias
del peligro al que se enfrenta, aunque también sienten que se acabe en cierto modo su
alegría, pues el torero ama su profesión. Carmona pone el ojo en un joven que está
empezando a quien se le adivina un futuro prometedor, Currito. Por el contrario, tiene
una palpable enemistad con otro torero, el Romerita, que con el tiempo le demostrará
su poca valía como persona. Rocío, la hija, se enamora perdidamente de Romerita y,
sabiendo que su padre es contrario a la relación, ambos huyen. Más tarde, cuando ella
queda encinta, el hombre la abandona, a ella y a su hijo. Curro ama en secreto a la
muchacha y la acoge en su casa. Su deseo es retar al Romerita y saciar su venganza en
el ruedo.
Una película del director Luis Lucia basada en la novela de Alejandro Pérez Lugín, la
tercera adaptación para el cine del libro. Forman el reparto Pepín Marín Vázquez, Nati
Mistral, Tony Leblanc y Manuel Luna, entre otros.
16
EL MOVIMIENTO
Giménez Caballero. Casi documental, una visión de lo urbano pero, en este caso, a través
de la verbena o la feria. Caballero había representado a España en un congreso sobre
vanguardia y había congeniado con el representante Italiano de una Italia fascista poco
a poco Caballero se inclina hacia pensamientos fascistas y con Franco intenta convertirse
en el intelectual del régimen. Con este película busca hacer una vanguardia nacional no
internacional (algo que todos pudiesen reconocer, coches, aviones, etc). Mucho
movimiento, no hay deformaciones ópticas pero si juegos con la cámara como montar
la cámara en el tiovivo que gira. Introducción de elementos de ficción de un documental
(pareja del muro). No sabemos cómo sería la película cuando fue presentada en 1930 sí
que sabemos que estaba inacabada, la sincronización oral y musical es del 1947 (ya
durante el régimen franquista).
Hay otra versión de 1941 que es mucho más conservadora que la del 29, de hecho el
final y el perdón ocurren en una iglesia.
Reaparece el tema de la honra, uno de los temas predilectos. Llama mucho la atención
sobre las emigraciones desde el campo a la ciudad, lo trata directamente no solo de
fondo.
Fue una película tuvo buen crítica tanto en España como en otros países, sobre todo en
Francia donde alcanzó su fama internacional. Dirigida por Florián Rey y Pedro Larrañaga,
el primero fue director de actores (anteriormente había sido actor por lo que estaba
enterado de dicho mundo). Iluminación muy rica, muy llena de matices que van desde
el negro profundo hasta el blanco en una misma imagen, se juega permanentemente
con los tonos. Interiores muy realistas que recuerdan a la fotografía de lo rural de estos
años, es decir, aunque esté rodado en estudio parecen interiores reales, los exteriores
sí que son auténticos (naturales) con extras. Elige el pueblo ya que está en diferentes
alturas (Pedraza de la Sierra).
La película es muy dinámica visualmente, tiene ritmo sin embargo también tiene una
cierta solemnidad. “Frente a la violenta superstición del dinamismo había intentado
poner un alarde de estatismo, un cine de retardos…” Juega a sostener las miradas y los
movimientos en el mismo encuadre y es común que lo personajes salgan de este por
una puerta en el fondo, es como si estuviese sosteniendo el encuadre, construyendo el
dinamismo de otra manera “dinamismo sentimental frente al de acción”.
17
Otras veces se cambia de encuadre mediante un
movimiento violento o brusco de uno de los
personajes, este tipo de juego lo realiza en varias
ocasiones en momentos emocionalmente intensos
para los personajes. Juega con la profundidad en lugar
de con los laterales por lo que el movimiento se viene
sobre el espectador no hacia los lados.
El hecho de que Florián Rey se oponga a este primado del dinamismo de la imagen es
casi vanguardista (algo completamente diferente) no por ello arcaico y así fue acogida
en su día en Francia.
La iluminación tiende al realismo pero no se olvida de los juegos con las luces y las
sombras que pueden recordar al cine alemán, aunque no es expresionista sino realista,
casi naturalista. Con la sombra de la mano hace un giño a Nosferatu.
Toda la secuencia de la partida de las carretas tiene algo de lo épico del cine soviético,
puede que sea por los contrapicados bastante violentos sobre algunos de los
personajes. También se ha relacionado toda esta primera parte con el cine francés de
este momento. Es una película que está al día en su formulación y a pesar de ello quiere
ser una película distinta.
No son las únicas imágenes simbólicas entre los contrapicados de los que hablábamos
antes se enfoca a un anciano que desde el punto de vista desde el que está grabado
parece un crucificado.
Las primeras frases que aparecen en la película también hacen referencia a la religión.
Vemos como el pueblo se junta para rezar por las cosechas cuando cae la tormenta. A
la partida de los habitantes le llaman “éxodo” haciendo referencia al pueblo judío,
además en la película se ve como todo el pueblo se va de manera colectiva cosa que no
es normal y que se hace para dar fuerza a la imagen y además para resaltar lo de éxodo.
La ceguera del abuelo podría ser también simbólica. Hay un momento en el que mientras
el padre y el abuelo discuten sobre la temática del honor, el hijo juega con un avión,
representarían el pasado y el futuro.
18
La segunda versión ya será mucho más conservadora y se identificará la deshonra de
Acadia con la de España.
Según Agustín Sánchez Vidal se puede dividir la película en dos partes casi simétricas la
primera en la aldea maldita y una segunda parte más melodramática que sería el drama
de Acacia. La primera parte tocaría el tema de la supervivencia y en la segunda se centra
en el tema de la obra, en el primero predominio de exteriores y en la segunda de
interiores. Pone en relación la perdida de la honra con alejarse del pueblo y de sus
costumbres.
Buñuel rueda con una cámara prestada por su amigo, el director francés Yves Allégret,
un duro documental de carácter etnográfico y antropológico, en el que se recogen las
costumbres sociales, los modos de vida familiares, el trabajo en el campo y la
supervivencia de la gente en una zona inhóspita. Además de esa región, se muestra el
descabezamiento de los gallos en el pueblo salmantino de La Alberca, una violenta
ceremonia en la que los recién casados deben arrancar el cuello de una de estas aves,
atada por las patas a una cuerda. También filma cómo un burro moribundo es picado
por las abejas hasta su muerte, el entierro de un niño con su ataúd blanco descendiendo
por el río, unos críos zarrapastrosos leyendo en la pizarra de una escuela miserable «hay
que respetar los bienes ajenos» y, la escena más impactante y famosa de todas, cuando
una cabra se despeña cayendo desde unos riscos. El espectáculo resulta muy
impactante. La voz en off asegura que muchos de los vecinos no han comido nunca pan
y que algunos pasan días enteros sin comer más que alguna hierba o algún nabo.
19
VIRIDIANA BUÑUEL 1961
La película Viridiana, dirigida por Luis Buñuel en 1961 otorga un papel protagonista a un
grupo de mendigos, con unas características sociales y de comportamiento radicalmente
distintas a las que la sociedad estaba acostumbrada a apreciar en este colectivo de
marginados. A través del lenguaje, el director quiere demostrar la crueldad de algunos
de los protagonistas, quienes se comportan de forma cínica para conseguir sus perversas
intenciones, llegando incluso a la consecución de delitos tan graves como el crimen o el
intento de violación. Buñuel desenmascara a los marginados para despojarles del papel
dócil y sumiso que tenían hasta entonces.
Luis Buñuel firmó en el año 1961 Viridiana, una de las películas más polémicas de la
filmografía española del siglo XX y galardonada en el Festival Internacional de Cannes.
El film está estructurado en dos partes bien diferenciadas, definidas tanto en el guion
original como por las iniciativas tomadas durante el rodaje, con escenas y diálogos
improvisados sobre la marcha.
El narrador trata de ofrecer dos versiones bien distintas del concepto de moralidad ante
situaciones aparentemente semejantes y en un escenario común. Dos mundos
contrapuestos, dos maneras bien distintas de entender la vida, dos sociedades
superpuestas con roles bien diferenciados: desde la jerga para comunicarse hasta la
forma de vestir o el valor que se le concede a determinados comportamientos sociales,
con la fatalidad y la desdicha como desenlace final en las dos historias. Convergencia de
situaciones, disimilitud en la responsabilidad, la actitud y las consecuencias.
20
Este trabajo tiene como objeto analizar el comportamiento de los personajes objeto de
estudio que protagonizan la segunda parte de Viridiana, y demostrar la perversión
consciente de sus actitudes, su irracional comportamiento y su firme decisión de
automarginarse, vulnerando toda norma de conducta moral, respeto al prójimo y
comportamiento ético.
El trabajo de Buñuel no termina aquí sino en las siguientes fases de montaje e incluso
de sonido sin embargo no aparece nunca en los créditos y procura mantener el
anonimato incluso de cara a la prensa ya que intenta proteger su imagen anterior ya que
ahora produce películas comerciales. Con el tiempo habla de ello y su forma de referirse
a ello es normalmente lacónica y contradictoria. Al pesar de hacer películas comerciales
entiende que no se aparta de su línea moral que también siguió en sus películas
anteriores aunque más transgresoras.
Se estrena en el momento del bienio conservador, era difícil plantearse hacer un cine
abiertamente político, que tampoco se había hecho anteriormente, se habla de lo
político de manera indirecta con argumentos cercanos al pueblo. Las críticas en general
valoran la adaptación, que no parezca una obra teatral a pesar de provenir del teatro y
elogian la puesta en escena y de Luis Marquina como director novel que no haya
buscado grandes efectos técnicos que resten importancia a la historia, también su
21
dinamismo. Sin embargo se acoge de manera diferente por otros críticos que la
consideran un poco lenta sobre todo americanos. La crítica española es muy generosa
ya que encuentra un tema castizo pero con mucho dinamismo. Los diálogos suelen ser
breves y con una cierta gracia.
La película fue un éxito en Espada que se exporto a Sudamérica donde había una
población española importante. La razón del éxito está en parte en haberse amoldado a
la tradición sainetesca.
Presenta en muchas ocasiones situaciones que de nuevo tienen que ver con el tema del
honor aunque ahora vistos de un modo un poco distinto, un poco más progresista, no
tiene tono moralizante como sí que hemos visto en las películas anteriores.
Durante toda la película se pueden combinar los tipos de unos personajes con otros que
resalta las cualidades y los defectos de unos y otros.
Volviendo a la cuestión moral sobre todo con la temática del honor. En este caso es
menos moralizante que en casos anteriores, normalmente se resalta mediante
contradicciones. En el inicio de la película Don Quintín ve a su mujer con un pariente de
ella y al creer que es un amante hecha a ambos de casa aunque ella no es culpable de
nada, inicio un poco dramático al expulsar a una mujer inocente ya embarazada.
Don Quintín siente que honor ha sido ultrajado a pesar de que el mismo es un mafioso
y se dedica al mundo del juego que en ese momento era ilegal además de ser violento
que además tiene una amante, por lo que el planteamiento es irónico, el tema del honor
desde el principio se nos desmonta.
La figura del padre en este caso del padre adoptivo tampoco queda muy bien parada,
pega a sus hijas y es un borracho. En esta película no se hace drama se tocan los temas
pero por encima sin profundizar en ellos. También se alude al sexo en algunos casos.
22
La prostitución no aparece de manera directa pero sí que aparecen imágenes en las que
se ve a unas cuantas chicas jóvenes tomando champan con un hombre que está
firmando cheques, de nuevo el tema se roza.
Nos encontramos a dos mujeres que casi huyen del pueblo y de sus familias pero no
pasa nada por ello, no se hace un drama ni se las cuestiona como hemos visto
anteriormente.
También hay alusiones a lo socioeconómico, se ven las colas para comer, normalmente
esto no aparece en las películas. Tampoco es un tema en el que se profundice. También
muestra la solidaridad obrera aunque de manera distante y para nada moralizante, no
se lo dan en la mano sino que lo dejan a su alcance.
Se puede hablar de una industria que no tiene una estructura sólida. Son empresas poco
capitalizadas, pequeñas y provocadoras.
La película tiene grandes cualidades. No sabemos cómo fue la versión con sonido, con
diálogos, pero podemos decir que tuvo un reconocimiento critico importante, tanto en
España como fuera. A la iglesia no le gusto su reparto ni su tema, por cuestiones de
moralidad, ya que mostraban el tema de la prostitución.
Los temas principales son: la honra femenina, la emigración a las ciudades. Se nos
muestran estos asunto de una manera muy poética.
Los nombres de los personajes son también muy significativos: Juan Castilla.
No es casualidad que el abuelo sea ciego, parece que vive en el pasado. De esta manera
Rey contrapone el pasado y el futuro, igual que con el avión (vanguardias) que hace
referencia a esa modernidad que esta llegando.
También toca temas como en la esencia de los pueblos, haciendo referencia con el futro,
siempre trata de buscar tradiciones o canciones populares. Ya que perder esta esencia
inicial de los pueblos es algo que no se quiere. La contradicción entre lo que perdemos,
una capacidad de adaptar. Un equilibrio que Rey rompe mas tarde con la “segunda
23
versión de la aldea maldita”, donde se plantea el abandono de los pueblos. Se hace un
elogio de la vida rural. Segunda versión ultraconservadora.
La película se puede dividir en dos: cuándo se va todo el mundo del pueblo y queda solo
Juan Castilla; y por otro lado cuando ya están Juan y su niño en la ciudad de Segovia.
La parte rural es la partida del éxodo y la parte urbana es la parte del melodrama
femenino con Acacia. La primer aparte tiene una tragedia colectiva que afecta a todo el
pueblo. La segunda parte es un drama familiar. Dos partes muy marcadas.
Se nos da mucha información narrativa por medios visuales, sin necesidad de medios
escritos, sino mediante acciones; aun así hay intertítulos o diálogos, a veces se
sustituyen por cartas.
Los personajes entran y salen de la escena dirigiéndose a cámara. Parece que vienen
hacia nosotros. En momentos de alta intensidad emocional. Trata las imágenes como si
fueran cámaras. Sustituir el dinamismo por una especie de cines de retablos. Jugando
con pocos detalles, con esa seriedad, repelencia lo pictóricos.
24
EL CINE DE VANGUARDIA EN ESPAÑA
Destacar que el contexto internacional de los años 20 no sólo se caracteriza por los
grandes avances hacia la modernidad y hacia un cine comercial y narrativo que se
desarrolla rápidamente y tiene características tanto internacionales como específicas de
cada país, sino que también los años 20 son los años de las vanguardias: surrealismo,
dadaísmo, expresionismo… En España existe un cine de vanguardia.
Luis Buñuel, antes de ser cineasta, quería ser poeta en la que en que compartía
residencia con Lorca y Dalí, una residencia donde se va a abrir el primer cine club
español: el Cineclub de la Residencia de Estudiantes. Va a producir la primera película
considerada surrealista junto a Dalí: Un perro andaluz (1929) pero en Francia, pues era
más fácil publicarla ya que en España se vivía la dictadura de Primo de Rivera. Lorca, por
su parte, no rodó películas pero escribió algún guión como Viaje a la luna (se ha
intentado llevar a la pantalla hace poco), que proviene de la tradición del cine de Méliès.
Vicente Huidobro tiene un guión sobre el Cid pensado para que fuera protagonizado por
la gran estrella norteamericana de cine de acción Douglas Fairbanks. Vicente Aleixandre
tiene un libro titulado Cinemática y Salinas otro titulado Cinematógrafo, prueba del
interés del grupo por el nuevo fenómeno del cine.
25
Vela o Espina. En 1927 nace la importante revista La gaceta literaria, dirigida por un tipo
curioso llamado Ernesto Giménez Caballero, que será gran animador de la vanguardia.
Era una revista de literatura abierta a las tendencias más vanguardistas y va a tener una
sección de cine coordinada por Buñuel y en ella publicaron personajes citados como
Dalí, César Arconada, Torres… pero también se traducen artículos de otras lenguas como
del director francés Jean Epstein o de Marcel l’Herbier.
Entre 1927 y 1928 la programación del cineclub de estudiantes será a cargo de Buñuel y
entre 1928 y 1931 Giménez Caballero funda el Cineclub español, al final de la dictadura,
y la programación también corrió a cargo de Buñuel. En este cineclub pudieron verse
todo tipo de filmes: películas tanto comerciales como de vanguardia como La estrella de
mar de Man Ray o El Gabinete del Doctor Caligari, incluso películas soviéticas prohibidas
por el régimen como el Acorazado Potemkin o La línea general de Eisenstein.
26
FLORIÁN REY
Suele haber planos del conjunto, y plano medio. Mucho plano general, muy poco primer
plano, desarrollada mediante planos de conjunto y planos generales.
27
MORENA CLARA. Florián Rey que ya tiene todo un bagaje como director a sus espaldas
y además el apoyo económico de Cifesa, mucho más conservadora que filmo fono y bien
capitalizada no como esta última que se lanza a la producción por estar en crisis, una
empresa muy importante. Cuenta con una gran cantidad de travelings, está rodada con
dos cámaras, con jirafa…
Basada en una obra teatral. Una producción impresionante para la época, data de 1936,
solo un año después que Don Quintín. Inicia con un gran traveling y un personaje se
mueve en paralelo, este se queda en la barra y el traveling continua, esto llama la
atención frente a la austeridad de Quintín. Vemos una iluminación muy brillante.
El mayor éxito de la cinematografía española hasta ese momento, éxito que continuo
hasta la guerra tanto en un bando como en el otro hasta que Florian se declara
abiertamente franquista que se deja de ver en el bando republicano. La protagonista es
una gitana defendida por una mujer abogado y duramente tratada por un juez, ella
acaba mudándose a la casa de este acogida por su madre y se enamora de él. Problema
de clases aumentado por el problema racial.
No es una película musical pero sí que incluye varios números musicales, algunas de las
canciones se compusieron exclusivamente para la película y posteriormente se
convirtieron en éxitos.
Él dirección de fotografía era un judío alemán llamado Heinrik Gaerntner que al acabar
la película se queda aquí ya que hay falta de este tipo de profesionales en España, trae
conocimientos de la fotografía expresionista que se había desarrollado en Alemania en
los años veinte. Cambia su nombre y lo españoliza convirtiéndolo en Enrique Guerner.
Huye a Portugal durante un pequeño periodo de tiempo en 1941 cuando el régimen
nazi es más cercano al de Franco y la Gestapo anda por España pero vuelve poco después
y se establece definitivamente.
Tenemos unas características formales que serían las mismas que prácticamente las de
todo el cine español de la etapa republicana. Nos vamos a encontrar muy pocos
primeros planos y la mayor parte de ellos están reservados al rostro de la actriz
protagonista. Predominan planos más amplios como generales, de conjuntos o planos
medios, la narración es muy exterior no nos metemos en el plano psicológico.
28
deja de ocurrir, no desparecen pero se convierten en un recurso poco usado. En España
por ejemplo no ocurren casi cruces de mirada, en Estados Unidos cada vez más a partir
de los 30. En España se produce un parón con la guerra y cuando acaba Estados Unidos
ya está muy adelantado.
Durante estos años ha aumentado el interés por el cine en España, el cine lo producen
cifesa que hace un cine más popular y que tiene rasgos alemanes y filmofono que tiene
rasgos estadounidenses. Cifesa era políticamente más conservadora que filmofono por
lo que nos encontramos historias más populares, castizas y normalmente existen las
figuras de los mediadores que normalmente son religiosos, aun así vemos indicios del
progreso como por ejemplo en Morena Clara vemos que la abogada de la defensa es
una mujer, el hermano del fiscal vende coches, aparece un teléfono… En el orden de lo
moral en esta película se trata todo con mucho desparpajo, sin excesivo dramatismo, se
trata el tema de la honra de la gitana y también temas como la infidelidad, en el caso
del padre del juez. En 1936 este auge se corta y se detiene la gran mayoría de producción
de ficción y sí que se conserva la de documentales.
EL BAILARIN Y EL TRABAJADOR
Los medios de producción están en un terreno republicano, mientras que en la zona
nacional no hay industria cinematográfica.
29
RAFAEL GIL - EL CLAVO - 1944
Es una película española del año 1944 basada en la novela homónima de 1853 escrita
por Pedro Antonio de Alarcón. Fue dirigida por Rafael Gil.
Un juez y una hermosa joven se conocen durante un viaje y se enamoran, pero al poco
tiempo ella desparece. Años después, el juez encuentra en un cementerio un cráneo
atravesado por un clavo. Decide investigar el caso y las sospechas de asesinato recaen
sobre la mujer que debía casarse con el difunto. Lo que el juez ignora es que el
esclarecimiento del crimen le traerá la desgracia. (FILMAFFINITY)
Se intentaba resaltar los valores olímpicos, religiosos y raciales del nuevo estado. El clavo
trata de resaltar estos valores mediante una alta calidad técnica. Acoge un interés
nacional en 1944, España era un bloqueo comercial. Una vez pasado todo esto, España
comienza a recibir películas muy valiosas. Esta situación de neutralidad hace pensar al
régimen la posibilidad de exportar: mercado alemán, mercados neutrales…Es en esta
circunstancia se aprovecha la situación para comprar nuevos medios a Alemania.
Creándose una película que se utiliza como modelo.
Se simplifica la narración con tres narradores. En este caso la mujer es activa, se lanza a
la conquista del hombre.
El hombre, le repite varias veces el interés de casarse con ella. Alcanza la simpatía de los
espectadores mediante una estrategia de guion y con el tratamiento de los personajes.
Hay mucho movimiento.
30
Encontramos movimientos de cámara muy variados en la primera parte. Sin embargo,
en la segunda parte es más distante, mucho más estática en general. Ya no se ven las
cosas desde el punto de vista de los personajes, sino desde fuera, como un espectador
exterior. Técnicamente también destaca de esta segunda parte la acción del baile. En la
primera parte formamos parte de los personajes y en la segunda nos separa de ellos, ya
que en la segunda solo importa que se cumpla la ley (el juez renuncia a su prometida
para cumplir la ley). Quien puede conceder perdón es Dios pero no los jueces, se insiste
en esos valores religiosos, raciales y políticos. A la protagonista finalmente se le conmuta
la pena. Es delicado hablar del perdón en una circunstancia así.
Rafael pone al día el cine español con esas novedades que va viendo. La crítica consideró
estas películas como “peligrosas” desde un punto de vista moral, ya que instauran al
espectador a la duda, le hacen replantearse las situaciones.
Había una secuencia, de la que Rafael estaba muy orgulloso, aunque no gusto tanto al
público. En ella, el juez (Javier) anuncia a su amada que tiene que irse y que Blanca se
case con él, a lo que ella dice que no. Aquí parece subrayar esa burbuja que se ha ido
creando a lo largo de la película, quizás por ese sencillo plano secuencia. También hay
juegos de luces con sombras u objetos agrandados en el fondo.
Esta película se plantea como modelo. Ya que en aquella época había relativa escasez
de primeros planos. Hay menos comunicación entre los personajes mediante los juegos
de miradas -contracampo- Esto puede tener una explciacion de tipo económico: pocos
decorados distintos ya que estamos en una época de escasez, que mas adelante se
acompaña con un bloqueo económico y faltas de divisas. La energía eléctrica se exporta
desde fuera y es cara, asique se grava de noche. Es un cine de presupuestos bajos. Pese
a todo conquistaría a los espectadores españoles. Un cine muy desigual: encontramos
desde películas a la altura de películas internacionales y otras películas de volumen más
bajo, hay una gran desigualdad.
-) EL ÚLTIMO CABALLO
31
SURCOS - JOSE ANTONIO NIEVES CONDE - 1951
Guion: José Antonio Nieves Conde, Gonzalo Torrente Ballester, Natividad Zaro. Idea:
Eugenio Montes
En los años 40, finalizado el conflicto de la Guerra Civil Española, una familia abandona
el campo y emigra a Madrid con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Sin
embargo, la vida en la ciudad es cruel y está llena de desengaños y penalidades. Manuel,
el padre, encuentra trabajo en una fundición, pero no puede soportar el ritmo de
trabajo. Pepe, el hijo mayor, se dedica a turbios asuntos relacionados con el estraperlo.
Manolo, el hijo menor, encuentra trabajo como chico de los recados, y Tonia, la
hermana, empieza a trabajar como asistenta. (FILMAFFINITY)
José María Escudero. Era muy consciente de los problemas que tenía la dirección general
de filmatología, porque le había tocado negociar con los americanos. España negociaba
con EEUU acuerdos sociales. Los norteamericanos pedían que no se les dieran a ellos las
licencias de exportación porque eran insostenibles.
32
El cine español tenia muy poco que hacer cuando depende de varios ministerios. Hace
películas religiosas con tema social con la idea de renovación.
Se tiene en cuenta a todo tipo de público. Es importante para los economistas del
estado. Empiezan a decir que es necesario realizar películas que gusten a públicos cultos
y europeos. Lo que es fuente de algunos problemas. Es un cine mas natural; sin esa
iluminación barroca. Que los temas sean mas contemporáneos…tendencias
internacionales.
Crítica
En cierto modo "Surcos" se podría calificar como la película iniciática del cine español
"moderno", pues hasta entonces la cinematografía de la posguerra estaba dominada
bien por las historias propagandísticas del régimen de Franco, por el cine moralista
impuesto por el nacional catolicismo o por los relatos folclóricos y raciales a mayor gloria
de la canción popular española. Este contundente drama costumbrista, escrito por
falangistas, rompe por completo con lo realizado hasta la fecha para narrar una historia
dura -y muy poco amable de la época- sobre la inmigración a las ciudades, con un áspero
retrato de personajes y de ambientes que no gustó a la Iglesia y que tuvo problemas con
la censura (la cual obligó a modificar un final más duro todavía del que ya de por sí
contiene). La excelente dirección de Nieves Conde, que en nada tiene que envidiar a la
realización de cualquier obra neorealista europea de la época, es la mejor cualidad de
esta interesante obra, quizás no del todo reconocida, y sin duda clave en el cine español.
Hablamos de la creación de empresas para hacer cine religioso. Porque hay un cambio
de postura en general hacia el cine. El cine puede ser útil. Entonces animan a la creación
de empresas. Algo que tiene mucho que ver con la situación de Italia.
De 1951, recibió el premio de la categoría de interés cultural. Dirigida por José Antonio
Nieves Conde. Seguían vigentes las cartillas de racionamiento, si se acababa tenías que
conseguir lo que quisieses en estraperlo, es decir, con el precio que el vendedor te lo
33
quisiese vender, era algo de lo que no se hablaba públicamente aunque todo el mundo
sabía que existía este mercado negro. El cine español se empieza a ver influido por el
neorrealismo que se produce en el cine europeo y que en España permanece prohibido
hasta este año.
El éxito del neorrealismo en Italia, por ejemplo, algunos de los críticos empiezan a pensar
que nuestro cine está muy atrasado, uno de estos críticos es José María García Escudero,
militar, jurista y crítico de cine. Gabriel Algas Salgado ministro de turismo le nombra
director general de cinematografía. Todas las decisiones cinematográficas que había que
tomar había que tomarlas entre muchos ya que el poder sobre el cine estaba muy
distribuido entre distintos ministerios, él quiere concentrar más poder en la figura del
director general de cinematografía y racionalizar la censura. Él le da la categoría de
interés nacional a esta película aunque no fue sencillo. Cuando se estrena, en la
secuencia en la que matan a uno de los protagonistas de un golpe en la cabeza con una
llave hubo gente que se quejó, mientras que otros se levantaron de las sillas para gritar
“viva el cine valiente”.
García Escudero se vio obligado a dimitir aunque volverá en la década de los sesenta.
Para el director la película supuso dos años sin poder hacer ninguna otra. No era una
persona desconocida, había sido crítico de cine, luego entró en la mano de la dirección
cinematográfica de la mano del director del clavo. Era un crítico excelente, uno de los
pocos de su época que presta atención a la técnica de las películas. Conocía muy bien el
cine norteamericano policiaco.
Ideológicamente (cartel del inicio de la película que dice, esto no es de verdad, pero
casos así son demasiado frecuentes y antes habla de la tentación de la ciudad para la
gente del pueblo) es de derechas.
Una familia que va a la ciudad y además de que pierden su moral, el núcleo familiar se
empieza a desintegrar. Importancia de la religión, que en la ciudad se ve amenazado.
Antonia en el pueblo canta en el coro de la iglesia y en la ciudad empieza a hacerlo en el
cuplé. Su hermano pasa de ser militar a trabajar en el estraperlo. Parece que cada
miembro recorre su propio camino a la perdición, menos el menor que al final es el que
consigue casarse y que una familia rica le acoja. El Madrid que se nos muestra es
corrupto y la gente muy violenta y animalesca, como buitres. La necesidad de comida es
34
evidente, el trabajo también escasea mucho, lo primero que hacen al llegar a Madrid es
ir al sindicato para apuntarse en el paro, en la cola del paro se ve la diferencia entre la
gente de pueblo que llega optimista a la ciudad y la gente que lleva ya tiempo viviendo
allí y que sabe cómo están las cosas con el trabajo. La gente de la ciudad considera que
los del pueblo van a quitarles los trabajos aunque ellos también llegasen de un pueblo
solo que con anterioridad. Manual del machismo español, las descripciones de las
mujeres de la película son muy misóginas.
Es una película con una ideología marcadamente tradicional y falangista que sin
embargo se atreve a decir cosas que efectivamente también están pasando en la ciudad
como por ejemplo el problema de la vivienda, el trabajo o la criminalidad que el estado
no es capaz de resolver, parece que planta cara a la realidad pero siempre desde una
perspectiva ideológica muy marcada. Para el director de la película no es una película
neorrealista, dice que se basa en el propio realismo español que no se trata de una
especie de imitación del neorrealismo en versión española. Hablan del neorrealismo en
la propia película, hay referencias a dicho fenómeno internacional aunque
distanciándose de él en cierto modo.
José Antonio nieves concede había dirigido años antes Bala rasa, la historia de un
sacerdote lo que inaugura el cine religioso en España.
35
BIENVENIDO, MISTER MARSHALL – BERLANGA – 1953
Don Pablo, el alcalde de un pueblecito castellano llamado Villar del Río, recibe la visita
del Delegado General, quien le anuncia la inmediata llegada de una delegación del
gobierno de los Estados Unidos como parte de un Plan de Recuperación Europea. Tanto
las fuerzas vivas de la localidad como sus habitantes más humildes reciben la noticia
como todo un acontecimiento que vendrá a cubrir sus necesidades más perentorias y
satisfacer sus sueños más codiciados. Pese a las reticencias y desconfianza de algunos,
las autoridades deciden organizar a los americanos una calurosa acogida con la ayuda
de Manolo, representante artístico de una cantante folclórica, Carmen Vargas, que se
encuentra en el pueblo de gira. El plan consiste en cambiar la fisionomía del austero
municipio castellano, convirtiéndolo en un típico pueblo andaluz, colorido y alegre.
Los habitantes de Villar del Río recrean mientras duermen sus temores y deseos ante la
llegada de los americanos. Incluso se llega a elaborar una lista de peticiones donde cada
uno solicita aquello que más necesite o quisiera tener, resultando las demandas de lo
más dispares, desde una vaca hasta una máquina de coser o unos prismáticos. Cuando
llega el gran día y todo está listo para el recibimiento a los americanos, la comitiva
atraviesa el poblado en grandes vehículos, sin detenerse siquiera. Decepcionados, los
habitantes de Villar del Río se despojan de sus falsas indumentarias y recuperan su rutina
habitual, cooperando solidariamente con algunos de sus bienes para pagar la mascarada
andaluza.
Los dos amantes viven sus vidas por separado. Este montaje alternado hija unos
aspectos de la alta sociedad contraponiéndola a la clase obrera. Una corrala: una casa
de vecinos madrileña muy humilde, comunicada por galerías.
36
CINE ESPAÑOL EN LOS 60
Desarrollo de la cultura pop de la que se hace hueco, se aprovecha de ella. Es una época
de desarrollo económico. Apoyado por unos planes de desarrollo cada 4 años. En España
nos encontramos con dos variables: una es el turismo (se pasa de un turismo escaso en
los 50) es una fuente de divisas, y por otro lado tenemos la emigración a las zonas
industrializadas del País Vasco. “Liberalización del régimen” se abren cada vez mas a una
economía de libre mercado. Puestos ocupados por liberales. En el ámbito de la cultura
y la información se da una cierta apertura. Sale una ley de prensa de información y
turismo-se habla de mas cosas y hay menos censura-. Mayor oposición al régimen. Hay
mas huelgas. Se cierran universidades…
España es uno de los países con mayor resistencia al cine de toda Europa. En los 60
muchas casa empieza a tener tele. Una época que termina con una vuelta de tuerca:
terrorismo de ETA…
La generación joven busca un cine que será una novela realista. Este tipo de cine se
enfrenta a un cine que quiere superar el realismo, tendiente a películas más
innovadoras. Esta veta esperpéntica se va a agotar por varias razones: una por la
censura, por la critica joven, tiene que ver con lo moderno, con lo actual, no es un humor
tan negro. Además, la comedia será el genero rey de estos años.
Algo muy característicos en estos años es el fenómeno de las coproducciones. Ante esta
crisis de coproducción Europa abre los ojos y quiere conquistar a ese publico europeo.
Entonces se pacifica con esta política de coproducciones. La media de la década es: 50%
coproducciones. En el 65 y 66 se supera incluso.
Esta prohibido el aborto, las perversiones sexuales, el alcoholismo, todo lo que atente
contra el estado contra el estado, la iglesia católica…tenemos una maratón de jóvenes
que quieren hacer películas rompedoras, que rompan le desasosiego generacional.
37
En España se hará un nuevo cine. Hay una complejidad de intereses entre Escudero, y
los jóvenes que quieren que los productos lleguen fuera de España con estos jóvenes:
cine de calidad comercial llevado a mercados exigentes europeos.
En 1964 sale una nueva carta de censura. El cine español pasa a depender menos de las
subvenciones, el público crea películas que funcionan fuera y dentro de España. Un cine
de calidad comercial MUY deseado. Se elimina el cine de categorías vinculado a las
vigencias, y se sustituye por una subvención automática del 15% recaudado en taquilla,
a la que se le suman una serie de préstamos. Todas tienen derecho a un préstamo de
un millón de pesetas. Es un sistema de créditos que hay que devolver, menos los que se
dan a películas que consiguen una nueva categoría, de especial interés cinematográfico
que sustituye a la interés nacional.
Películas que: arriesgan un componente valores ajenos al régimen sin importar su carga
critica. Es una película con valores artísticos, que permite el ingreso en la profesión de
alumnos en la escuela oficial de cine. Se le obliga a los distribuidores distribuir una
película española por casa 4 dobladas. Se hace mas patente la presencia del cine español
en los festivales internacionales.
Se pude decir que le cine español no intereso en general a los productores, salvo casos
muy esperados. Los productore no creaban mucho cine español. Elías Querejeta es
importante, pero el resto juega a las coproducciones. Es un cine que no interesa mucho,
ninguna de estas películas fue un gran éxito, aunque si que hubo alguna que realmente
intereso o llego a tener cierto éxito.
La escuela de Barcelona hace un cine mas experimental, que no entra en los circuitos
comerciales.
En estos años encontramos un cine experimental, que se mueve fuera de los circuitos.
LA CAJA -)
38
LA VIDA POR DELANTE - FERNANDO FERNÁN GÓMEZ- 1958
Fernando Fernán Gómez es más conocido como actor que como director, empieza a
actuar muy joven, desde los años 40 pero en la década de los 50 además de seguir
actuando también se ha metido en la dirección. La crítica ha conocido su cine como el
cine de la disidencia, él estaba en contra del régimen y en la medida que se lo permitía
la censura intentaba hacerle una crítica con su cine.
El coche de fabricación nacional hay que empujarlo para que ande. La imagen que queda
del país es como de cierto retraso, el viaje de novios que no es una delicia porque el
autobús no funciona, los ascensores no funcionan, los coches de fabricación nacional
echan humo y los aspiradores de fabricación nacional dan calambres. Da la impresión
de un país que quiere y no puede.
No obtuvo una buena calificación, no fue considerada peligrosa, está bien hecha pero la
clasificación que obtuvo fue de segunda A, que le da derecho sobre a un 30% de
subvención sobre el presupuesto presentado (ahora ya no se utiliza este sistema en el
que la producción tiene las tasas). La película tuvo problemas en su distribución.
39
La había producido una empresa nueva que se llamaba Estella Films que junto con otras
empresas nuevas están intentando especializarse en un cine amable que habla de los
problemas sociales con humor. Llega a una distribuidora (Procusa) que no la quiere
distribuir porque considera que es de poca calidad y que no va a llegar al pueblo.
Realmente el guion que se le había presentado a la productora era un guion en el que
no se veía muy bien cuál iba a ser el resultado a la productora le interesaba la pareja de
actores que en ese momento eran pareja de verdad y que ya habían hecho varias
películas sobre matrimonios jóvenes con un humor muy amable no como esta con un
humor muy ácido. Al final Morcuria Films se encarga de la distribución, el resultado en
taquilla fue bastante bien, estuvo 40 días en cartelera en Madrid y se exporto a
Sudamérica de hecho la productora le pide al director una segunda parte que hará más
adelante.
La crítica se mostró dividida, la crítica más vieja fue la que mejor aceptó la película a los
jóvenes no les pareció que fuese la película que necesitase España, lo que ellos buscan
es un cine serio, realista que tocase los problemas de la sociedad española, parecida a
la nueva literatura que está empezando a surgir entre los intelectuales españoles.
Es la comedia lo que parece que interesa más al público y también el lugar a partir del
cual se puede realizar una cinta crítica.
Habíamos hablado del primer boicot norteamericano. Esta película se realiza durante el
segundo boicot norteamericano ya que no contaban con una serie de medidas
proteccionistas nuevas que saca el estado a petición del sector del cine español que se
siente amenazado en un mercado que parece completamente libre, las dos normas son
la cuota de pantalla (mayor proporción de cine español proyectado que de cine
extranjero) y la cuota de distribución (solo un número determinado de películas
extranjeras al año). Las distribuidoras extranjeras se quedan fuera de juego y no van a
recuperar su terreno hasta los años 70. Con un sistema de subvenciones que para la
primera categoría solo puede alcanzar el 50%, sin las licencias de importación se hace
necesario que una película circule por lo que se hacen muy necesarias las distribuidoras
que a veces también hacen de productoras a escondidas con lo que se llamaban
adelantos sobre distribución, es decir, las distribuidoras dan un adelanto a las
productoras por lo que estas primeras tienen cada vez más importancia. Esta
circunstancia de tener que competir en el mercado hace que haya que ir a buscar al
público que además se están diversificando. Además hay que atender a los posibles
públicos de los mercados exteriores en el caso de que la película se exporte, todo esto
hace que el cine de los 50 en España sea muy variado: películas folclóricas, musicales,
de aventuras (que se había cultivado muy poco), comedias tanto de tipo amable como
ácido…
40
Se acentúan los gabinetes de censura que tienen muy en cuenta la importancia de la
película en el mercado, se está abriendo un agujero lo que explicara problemas que
habrá muy pronto.
RAFAEL AZCONA
Rafael Azcona (escritor y humorista que trabaja en la revista la codorniz) que empieza a
trabajar con Berlanga, dándole a sus películas un toque de humor más negro o ácido.
Los jueves milagro es una película cuyo argumento es: en un pueblo donde había un
balneario la gente ya no va tanto y algunos piensan que si en secreto varios se
compinchan para hacer creer a la gente que hay apariciones de San Dimas la gente
volverá, tiene problemas de censura y la segunda parte fue prácticamente rehecha ya
que se burlaba de las apariciones tan comunes en ese momento. Berlanga decía que la
película estaba hecha a medias entre él y el cura que rehízo toda la segunda mitad. El
humor se va apareciendo cada vez más al esperpento.
La película de más éxito de esta década fue de Orduña: el último cuplé con Sara Montiel.
Orduña ya había hecho la película de más éxito de la década anterior. Sara Montiel era
la estrella erótica del cine español, además había estado en Hollywood. La película
cuenta la historia de una mujer de vida alegre pero de buen corazón que tiene que sufrir
para remediarlo, un personaje al que el público le coge cariño rápidamente.
También son muy queridas las películas musicales sobre todo con protagonistas niños
como Joselito en el ruiseñor. Otra película con niño de bastante importancia es MI tío
Jacinto. Siguiendo un poco en esta línea de las estafas tenemos Los tramposos. Una
imagen más moderna de la mujer nos la podemos encontrar en las chicas de la cruz roja
con Concha Velasco o la señorita de Valladolid.
41
EL VERDUGO – BERLANGA – 1963
Hasta el año 1963, no existió en España una norma oficial
que regulara la censura franquista en el cine. Pero censura sí
había. Aunque los órganos se adaptaron a los vaivenes del
régimen -por ejemplo, con la desaparición del censor militar
en 1946, tras la caída del fascismo en Europa-, hubo una
constante entre las voces que decidían qué podía y qué no
podía aparecer en las pantallas españolas: el "molde
católico". Y fue esta atalaya de la Iglesia sobre la moralidad
franquista la que puso al dictador en un irónico aprieto ante
la comunidad internacional. Los culpables fueron el director
de cine Luis Buñuel y su película 'Viridiana', que se mantuvo
prohibida en España hasta más de diez años después de su estreno.
José Luis, el empleado de una funeraria, proyecta emigrar a Alemania para convertirse
en un buen mecánico. Su novia es hija de Amadeo, un verdugo profesional. Cuando éste
los sorprende en la intimidad, los obliga a casarse. Ante la acuciante falta de medios
económicos de los recién casados, Amadeo, que está a punto de jubilarse, trata de
persuadir a José Luis para que solicite la plaza que él va a dejar vacante, lo que le daría
derecho a una vivienda. José Luis acaba aceptando la propuesta de su suegro con el
convencimiento de que jamás se presentará la ocasión de ejercer tan ignominioso oficio.
Fue rodada en blanco y negro, y actualmente es considerada un clásico del cine español.
Obtuvo diversos galardones cinematográficos dentro y fuera de España.
42
La película se inicia con el yugo y las flechas en una pared,
símbolo de la falange, empieza como un cuento “erase una
vez”, pero olvidando esto, se habla de la sensación de terror,
del no saber, más que del hambre o la pobreza. La familia es
acomodada, viven en un caserón, el padre no sabemos muy
bien que ocupación tiene aunque sabemos que es aficionado
a las colmenas y que escribe por las noches, además estudia
el comportamiento de las abejas en las colmenas, tampoco
parece que tenga problemas con el poder, se nos da algún
dato biográfico gracias a un álbum de fotos como que hace
pajaritos de papel como Unamuno (aparece en el círculo de
Unamuno), él es un misántropo ya desde el principio de la relación con su mujer.
De la esposa sabemos que escribe cartas a alguien que está en el exilio y habla con
nostalgia de su pasado, tiempo de juventud pero también de esperanza en una
democracia.
Son pocos los datos. Hay un momento en el que toca algo al piano, un piano desafiado
como si se hubiese olvidado (alegrías del pasado), toca un fragmento de una pieza que
Lorca hizo con la argentinita, recuperando la música popular, ya es llamativo el hecho
de que sea de Lorca aunque luego no se remarque en la película. Ambos aluden al
pasado pero cada uno en una posición, representan las dos Españas derrotadas de
después de la guerra.
No se sabe quién es el personaje que salta del tren, la película es bastante misteriosa.
Da la impresión de que es un maquis por la ropa que lleva, guerrillas comunistas que
intentan vencer al régimen y continuar con la guerra. Después de la muerte de este,
Teresa, quema la última carta que tenía escrita, podría ser que este hombre sea al que
le escribiese o quizás piensa que no tiene sentido continuar con la comunicación ahora
que incluso su hija Ana se ha visto implicada en un asesinato y ha desaparecido, no lo
llega a dejar claro.
Cuando en 1975 se publicó el guion de la película, este se abría con un prólogo del
filósofo Sabater y esté reconocida lo que en la película podría haber de metafórico y
antifascista. Decía que una lectura puramente metafórica también era empobrecerla, la
película es una protesta, una metáfora y mucho más.
43
que además luego los personajes se llamen igual, nos podría estar hablando del juego
entre realidad y ficción.
Los títulos de cabecera van sobre unos dibujos infantiles que los han hecho las niñas
protagonistas, son de Isabel y de Ana, seguimos en el juego de la representación dentro
de la representación. También es curiosos que se meta la película de Frankenstein
dentro de la película. Frankenstein es omnipresente en la película como fuente de miedo
para la niña. Cuando pregunta sobre los espíritus la madre le responde una manera muy
pobre y la niña quiere saber más.
Las niñas son también como opuestas entre sí. La mayor es un poco mala con su
hermana pequeña. La pequeña es muy inocente y parece que se relaciona más con el
padre, cuando está sola Ana juega en el despacho de su padre, en la máquina de escribir
que está justo delante de un cuadro de San Gerónimo penitente, uno de los padres de
la iglesia, traductor de la bíblica, con el memento mori, sale varias veces. Isabel, sin
embargo, se nota que está en otra edad, está como entrando más en la condición de
mujer, está creciendo.
44
En el cuarto de las niñas hay un ángel de la guarda para las niñas y San Gerónimo
penitente para el padre. Imita la llegada del tren de los hermanos Lumiere cuando
Teresa hecha la carta, una de las primeras películas del cine. Tenemos también las
sombras chinas cuando las niñas hablan en su habitación por la noche, representación
de su propia conversación con sombras. La colmena como metáfora del mundo, no
visual si no literaria. Hay un momento en la película que recuerda a las primeras
representaciones figurativas, al lado de la casa en la que se proyecta la película y en esta
casa vemos pintada la cabeza de un burro, se subraya de manera delicada pero justo por
debajo está pasando un hombre con tres burros y esto ocurre en otra ocasión, se
relaciona la representación de un burro ficticio con los burros reales.
Es una película que no da respuestas concretas, por lo que exige al espectador que
reflexiones.
La relación entre Fernando y Teresa no es muy buena, parece que se ha perdido algo.
Se utiliza la referencia de las pajaritas de papel, una vinculación indirecta con Unamuno
o bien se toca el piano como Lorca. No parecen una familia de represaliados, pero no se
vencedores. No se comprometen con ninguna ideología política.
Ana creía todo lo que le decía su hermana Isabel. Pero una vez Isabel engaña a Ana
haciéndose la muerta, Ana mide la confianza y aparece el problema de la mentira.
Hay protesta, no solo de los estudiantes, también de la asociación y directores del cine,
una serie de propuestas que se le hacen al estado. El que responde con una censura
mayor. Se elimina la dirección general de cine. Se elabora un sistema de puntos para las
películas del que mas tarde se sacaran las subvenciones.
Ángel es un cazador furtivo que vive en el bosque con su madre Martina, una mujer de
carácter tiránico y violento. En uno de sus escasos viajes a la ciudad, conoce a Milagros,
una joven huida del reformatorio y amante de un conocido delincuente. Ángel la protege
y la lleva a su casa. La animosidad de la madre hacia Milagros, así como la atracción que
Ángel siente hacia él, unido al aspecto claustrofóbico de las relaciones entre los
personajes, desembocan en drama.
45
La exhibición de furtivos estuvo tan condicionada por las autoridades franquistas que
fue desestimada para los festivales de Cannes y de Berlín. Fue mejor recibida en San
Sebastián, punto de partida de su rotundo éxito.
En la guerra había una época, un entusiasmo, una entrega que era estimulante. En la
posguerra hubo resignación, cabreo y la esperanza de que todo aquello cambara. Sin
duda, fue más dura la posguerra [...] En las revistas se pueden ver los contrastes de la
posguerra. En ellas se aprecia la forma de vestir de la gente, la forma de comportarse y,
cuando se pone la lupa encima, se pueden ver los detalles, se descubren las caras
terribles, de luto, de miedo, de terror. Lo que más me impresionó fueron las caras, las
mujeres de luto, los niños, siempre los niños. Era terrible. Cuando terminé Canciones para
después de una guerra me di cuenta de que había llenado la película de niños solitarios.
Fue una mezcla de sorpresa, asombro y espanto ante lo que la posguerra significó de
sufrimiento, miedo, padecimiento, compasión y solidaridad. Madrid había sido la ciudad
libre, la ciudad del antifascismo y seguía conservando el espíritu rebelde que en esa
época estaba callado, resignado, pero que afloraba en el momento en que escarbabas
También es de actualidad algo que todavía no se ve mucho pero que empieza a surgir,
todo lo relacionado con el underground, se relaciona no solo con la influencia de lo
que viene de Nueva York, también con la cultura del comic y alternativa y de la cultura
de la droga. Va a estallar en poco tiempo la movida madrileña. Pepi, Luci, Bom y otras
chicas del montón se convierte en un éxito desde un principio, llamó mucho la
46
atención.). Primer Almodóvar que se convierte en seguida en el primer representante
de la movida.
El pintor y travesti andaluz José Pérez Ocaña nos muestra y relata a lo largo de la película
su forma de vida alternativa, así como sus peculiares puntos de vista sobre la religión o
el fetichismo. También se hace un revelador retrato de la Barcelona de principios de la
transición, donde vivía y su ambiente gay en tiempos en los que todavía estaba vigente
la ley de peligrosidad social que se había utilizado para la represión de la comunidad
homosexual.
Durante el periodo de la transición, más o menos de 1975 hasta 1982 existe el deseo de
hacer crónica de lo que está ocurriendo, no tanto películas sobre el pasado. Habíamos
hablado de como la visión predominante del presente que se da desde la izquierda había
un intento de retratar sucesos inmediatos en el cine. Importancia del género
documental. Durante el tardo franquismo hablábamos de la tercera vía con Vildos como
director, no hay una ruptura con esto, se intenta seguir haciendo un cine de tercera vía.
Tenemos una película que estaría a caballo entre aquella tendencia de la tercera vía y lo
que se abre ahora con la transición de José Luis Garci que había trabajado en la tercera
vía con Divildos.
47
ARREBATO – IVÁN ZULUETA 1979
También está relacionada con ese movimiento
underground del que hablábamos pero no tiene nada que
ver con Almodóvar. El director, Zurbeta, había estado en
EEUU y había realizado cortometrajes experimentales.
Combina su tarea como director con las artes plásticas. El
protagonista se dedica a ser director de cine de terror
español, tan de moda en este momento, por lo que este
cine experimental y el underground tienen relevancia por la
película.
Muchas veces las propias personas de las que se hablan se interpretan a sí mismos en el
cine. Tenemos una película de Saura que se llama Deprisa, deprisa, película con la que
acaba con su cine metafórico y vuelve por un momento a algo que recuerda al Saura de
los Golfos, de los orígenes, pero lo abandona para hacer esa larga serie de películas
musicales que comienza a principios de los 80.
48
LA ESTANQUERA DE VALLECAS - ELOY DE LA IGLESIA 1987
Película de Eloy de la Iglesia. Es la historia de un atraco y un secuestro de un estanco,
donde aparecen toda una serie de personajes de una muy baja clase social. Es una
adaptación de una obra de teatro. Es una comedia. Se trata de delincuencia y de un tema
que está a la orden del día con la crisis económica.
Hay autores que hablan del cine de la década socialista pero en cuanto al cine es
complicado aplicar este término. Dicen que realmente la década socialista no es
homogénea en el aspecto cinematográfico ya que por una parte tenemos el decreto
Miró que plantea una serie de reformas que benefician principalmente a los directores.
Con el ministro siguiente las reformas intentan favorecer más a los productores que a
los directores.
El contexto en que se encuentra Pilar Miró cuando llega a la dirección, desde el punto
de vista creativo era muy interesante pero la gente no va a verlo, los cines se van
vaciando, se cierran masivamente muchas salas de cine, los cines comienzan a
trasladarse hacia los centros comerciales.
49
Tenemos una legislación en este momento que es liberal, con la reducción de ayudas y
esas cuotas de pantallas brutales (1 película española por cada 2 extranjeras) lo que
obliga a producir mucho cine español pero casi siempre de calidad pésima.
Nos encontramos con una producción muy amplia pero muy atomizada y poco
capitalizada, además sin organización, con pocas empresas productoras.
Muchas películas de bajos presupuestos, muy chabacanas para poder cubrir con la
cuota.
Se intenta promover un nuevo cine, se intenta que el cine que se haga sea de mayor
calidad. El número de películas va a bajar bastante, en el 82 se hicieron 146 y en el 95
solo se hicieron 59 largometrajes.
50
Traerá consecuencias positivas:
• Mejora la calidad media del cine español porque desaparecerá una cantidad
enorme de producciones de baja calidad realizadas con el único fin de cumplir
las cuotas.
• Las subvenciones van a permitir que se realicen proyectos que no tendrían
cabida en la etapa inmediatamente anterior por el riesgo que podían suponer,
como por ejemplo Remando al viento o Madrid, Los paraísos perdidos. Vemos la
vuelta de algunos de los directores que debutaron en los 60 y que habíamos
perdido en los 70.
• Nueva relación entre RTVE y el cine español. Cuando Pilar Miró se va de su cargo
va a RTVE, de los largometrajes que esta cadena emite ser 25% tiene que ser
españoles.
Consecuencias negativas:
• Las subvenciones se dan a proyectos, por lo que estos se hincaban para conseguir
una mayor subvención.
• Se favorece la figura del director – productor. Que benéfica la aparición de
ciertas obras pero que debilita el entramado empresarial aún más ya que ya
estaba débil durante la década anterior.
• Se dan después de comisiones que evalúan el proyecto y los guiones por lo que
parece la corrupción y el amiguismo.
• Tendencia a que las películas se parezcan mucho entre si estéticamente. Tiene
que ver con las comisiones y con lo que el público ve en la televisión. En muchos
casos adaptaciones literarias, que desde las series de televisión de modo se
extienden (los argumentos) al cine. El ejemplo de película de éxito en ambos
capos puede ser Los santos inocentes.
51
Tendencias y directores:
Como siempre hay variedad pero las posibilidades se han estrechado en comparación a
la etapa anterior.
52
La herencia de la culpa. Codina
Malvaloca B. Perojo
El clavo
Verdugo berlanga
Viridiana buñuel
Arrebato de Zulueta
53